Saber Ver El Cine-Antonio Costa: Los Orígenes: Una Mirada Histórica
Saber Ver El Cine-Antonio Costa: Los Orígenes: Una Mirada Histórica
Saber Ver El Cine-Antonio Costa: Los Orígenes: Una Mirada Histórica
Ya fuera en el documental, ya en la ficción más o menos manifiesta, el cine empezó, desde sus orígenes,
a explotar mucho más de lo que lo habían hecho la literatura y la pintura, pero sin embargo, no inventó
nada nuevo.
En 1960 la RAI adoptó un sistema un poco curioso para la emisión de un ciclo de clásicos del cine mudo.
Los rótulos fueron eliminados y sustituidos por un stop frame (un fotograma fijo) del último plano que
apareciera antes de los rótulos. Un circuito blanco en sobreimpresión indicaba el personaje que estaba
hablando y una voz en off recitaba los diálogos.
Es evidente que esta manipulación de los textos fílmicos originales fue inspirada por la preocupación de no
modificar los hábitos “audiovisuales” del telespectador, considerado incapaz de soportar el orden del
discurso del cine mudo.
Estos ejemplos demuestran ampliamente que, si se quiere facilitar el acercamiento a los films
mudos, se termina inevitablemente por desnaturalizarlos y destruirlos. Si se quiere conocer y armar el cine
mudo hay que tener claro que su lenguaje es distinto al del cine sonoro.
Junto al problema de la restauración del texto fílmico en su forma original, existe también el del
“textoespectáculo”, aún más complejo. En efecto, en muchos casos, la proyección del film iba
acompañada por ejecuciones musicales, canciones y expresivas lecturas de los rótulos.
El empleo de elementos sonoros de distintas clases constituyó una de las aspiraciones de ciertas
corrientes del cine mudo; ya Edison había concebido su investigación sobre la reproducción de imágenes
en movimiento como un perfeccionamiento de su fonógrafo y las mismas tiras del Theatr Optique con las
que Emile Reynaud anticipó, ya desde 1899, el cine de animación, estaban dotadas de un ingenioso
sistema de sincronización con efectos sonoros de distintos tipos.
Puede afirmarse que los resultados más significativos de los primeros treinta años de la historia del
cine fueron obtenidos a través de una utilización coherente de las posibilidades expresivas de la escena
muda.
En las manifestaciones más maduras y coherentes del cine mudo, los valores rítmicos de la
secuencia desempeñan un papel escencial. No es casualidad que la moderna video-music recurra tan
frecuentemente a citas del cine mudo, por la facilidad con que puede encontrar secuencias con imágenes
visualmente ritmadas, ni que el cine influido por ella haya recuperado técnicas típicas del montaje
(rítmico, sinfónico, analógico y contrapuntístico) de la época del mudo, tal como sucede en algunas
secuencias de Koyaanisqets (1982) de Godfrey Reggio.
Historiadores y teóricos del cine están más o menos de acuerdo a la hora de considerar la época de los
pioneros como una fase de descubrimiento y definición de una técnica reproductiva utilizada confines
espectaculares, más que como el inicio de un nuevo arte y de un nuevo lenguaje.
Cinematógrafo: el puro y simple aparato de filmación y proyección de fotografías animadas inventado por
los hermanos Lumière. (según Morín)
Cine: Complejo dispositivo expresivo espectacular capaz de articular su propio lenguaje y cuyo potencial ya
pusieron en evidencia las producciones de Méliès, a quien Morin adjudica el haber dado el primer paso del
cinematógrafo al cine.
Otros estudiosos no comparten la opinión de Morin: Mirty, por ejemplo, niega que Méliès pueda ser ya
considerado un director cinematográfico (y ni siquiera teatral), y, como mucho, sólo está dispuesto a
concederle la calificación de escenógrafo (1927).
Según Kracauer, las filmaciones de lo real de los Lumière, expresan ya la verdadera vocación del cine,
que es la realista y que proviene directamente de la fotografía instantánea; por consiguiente, las
extravagantes fantasías de Méliès –fruto de una ingeniosa combinación de elementos pictóricos, esceno-
gráficos y teatrales- constituyen una especie de traición a la auténtica naturaleza del cine (1960). Según
otros, por el contrario, Mèliés, aunque sea en su forma primitiva, recoge tanto el carácter esencialmente
onírico del cine como el que se presenta en las formas objetivas y neutrales de la filmación de lo real.
Para comprender el significado de las trémulas fotográficas realizadas por los pioneros del cine, hay que
tener presente el contexto histórico en que se realizaron y en que aparecieron. Los lugares en los que
aparece el cine constituyen el espacio indiferenciado de la atracción espectacular. Es imposible, en ese
contexto, atribuir caracterizaciones estéticas o linguísticas a los films presentados.
Es productivo entender la época de los pioneros, más que como la fase inicial de un nuevo arte y de una
nueva forma narrativa, como una época de disolución del sistema tradicional de las artes, lo que
Benjamin (1936) ha llamdo “la época de la reproductividad técnica”.
Con “El nacimiento de una nación” (1915), creada por Griffith, el cine ya había conquistado todas sus
bases: tanto en lo que se refiere al espectáculo, como a la narración y el lenguaje, y a la economía, lo cual
no es lo menos importante: el film costó alrededor de 100.000 dólares y recaudó al menos 50
millones. Con este película, Griffith, consiguió demostrar las posibilidades que ofrecía el cine:
1- articular un complejo espectacular de casi tres horas de duración, al estilo de una representación
operística
2- desarrollar una narración completa y de notable complejidad temática, al estilo de una voluminosa
novela
3- articular la narración alternando las más grandiosas y espectaculares escenas de conjunto con la
captación de los más mínimos detalles a través del primer plano y la utilización del “iris”, con una eficacia
y una inmediatez absolutamente novedosas e inéditas hasta entonces.
No puede comprenderse la evolución del lenguaje cinematográfico si nos limitamos a registrar una serie de
“primeras veces”, como ha observado el crítico francés Louis Comolli: nos arriesgamos a caer en el
anecdotario o en la curiosidad arqueológica y poco más (1971).
La ascensión de Hollywood
En el período que va desde el final de la primera guerra mundial (1918) hasta el crack de Wall
Street (1929), en algo más de una década, el cine experimenta un gran desarrollo en todas partes para
alcanzar un nivel que viene definido como el “apogeo del cine mudo”.
La supremacía de Hollywood en la economía cinematográfica mundial es el primer dato significativo. Esto
es consecuencia de formas de integración vertical, es decir, de control por parte de una sola sociedad, de
los tres sectores sobre los que se articula la industria cinematogáfica: la producción, la distribución y la
exhibición (P-D-E).
La vitalidad hollywoodiense de los años veinte se basó principalmente en dos factores:
1) el studio systems (SS)
2) el star system (SS).
En 1948, un decreto de la Corte Suprema juzgó ilegal la concentración monopolista de los tres sectores
de la industria cinematográfica.
1) El Studio system es una forma de integración especial entre los distintos sectores de la industria, es decir
de la P y de la D y también de la E (el nombre más conocido de este sistema fue Zukor). Método preciso de
organización del trabajo que se propone la maximización de los beneficios a través de una óptica
explotación de los recursos. Ello supone una rígida división del trabajo y una subordinación total de
todos los componentes de la producción (directores, actores, guionistas, etc.) a la figura delproductor.
2) El fenómeno de los géneros cinematográficos está estrechamente relacionado con el del estrellato: la
estrella está destinada a encarar papeles fijos, a repetir determinados trabajos cuando éstos consiguen ser
reconocidos como "estrellas" por el público. El sistema de los géneros estaba totalmente configurado en
los años veinte: la comedia sentimental, el melodrama, el western etc.
La gran época del cine cómico.
Se basó principalmente, al menos en sus inicios, en las persecuciones, las batallas de tartas y las
catastróficas intervenciones de torpes policías.
La ambigüedad de las relaciones personales, del significado de las situaciones y de los gestos: he aquí los
temas recurrentes en los que se apoyan las más irresistibles acumulaciones de efectos cómicos.
Expresionismo:
En el cine alemán, después de la primera guerra mundial, la influencia del expresionismo pictórico, literario
y teatral, provocó la aparición de un grupo de films que hallaron su estandarte en El gabinete del doctor
Caligari. Con el término caligarismo, muy pronto divulgado gracias a la resonancia internacional del film, se
quiere designar en estilo basado en escenografías y métodos de interpretación de raíces teatrales y
pictóricas, que acabe presentando una visión deformada de situaciones y ambientes en consonancia con
los temas, que incluyen personajes decididamente patológicos y a veces fuertemente emblemáticos.
Capacidad crítica de las obras. Se critica la falsedad de la comunidad burguesa. No quiere un arte liviano o
superficial. Enfocado sobre todo en el contenido de la obra.
Ej: 1919. Director Robert Wiene
Abstraccionismo / La vanguardia rusa: en Rusia, las relaciones entre cine y vangurdia después de 1917
consistieron en la atribución al nuevo medio expresivo de un papel privilegiado en la realización de un
proyecto revolucionario, más en un sentido político que estético. Al mismo tiempo que elaboraban
una comunicación visual basada en el montaje, los cineastas rusos participaron en un movimiento político
que creía en la posibilidad de liberar el arte de las condiciones de incomunicación y aislamiento en que lo
había colocado la cultura ¨burguesa¨, para convertirlo en uno de los elementos propulsivos de la
construcción de una nueva sociedad. este modo de convinar compromiso político y experimentación
formal estaba destinado a chocar con la incomprensión del gran público, que en la URSS continuaba
admirando a las estrellas hollywoodienses. Pero los aspectos más vivos e innovadores de la vanguardia
soviética fueron frenados y reprimidos por el aparato político.
Ej: Acorazado Potemkin (1925) - Eisenstein
Cubismo: Algo que vaya más allá de la realidad. Mostrar los objetos y las personas desde otras
perspectivas.