1. LA EUROPA DEL BARROCO, CONTEXTO HISTÓRICO:
1.1.- Ideología política
En el siglo XVII, el poder político de los monarcas se fortaleció dando lugar a las monarquías absolutas:
dirección férrea, abundantes medios para sostenerla y resignación de la sociedad a cambio de cierto orden y
progreso. El absolutismo se generaliza en Europa durante los siglos XVII y XVIII con la excepción de Inglaterra
y Holanda, fortaleciéndose con el despotismo a comienzos del S. XVIII.
Este poder absoluto tuvo su justificación teórica: los teólogos consideraron que el rey lo era "por la gracia de
Dios" y los juristas amparándose en la tradición del derecho romano, consideran al rey la "Ley Viviente" y el
señor de señores. Hobbes y Bossuet serán los defensores teóricos del absolutismo.
1.2.- Relaciones internacionales
Políticamente, en el siglo XVII los intereses nacionales se exacerbaron y las naciones pretendieron imponer por
la fuerza su hegemonía en Europa.
Las potencias hegemónicas de este periodo son Francia y Austria. La guerra de los 30 años (1618-1648), en la
que se enfrentan los príncipes protestantes alemanes apoyados por Dinamarca, Suecia y Francia con los
austríacos católicos apoyados por España. Finalizó con la Paz de Westfalia, que inicia la hegemonía francesa
en Europa bajo los Borbones. El Barroco es pues un periodo del predominio francés que coincide con la
decadencia española. Holanda conseguirá con esta paz la independencia de la corona española.
El fallecimiento del monarca hispano Carlos II sin heredero y la posterior Guerra de Sucesión Española,
provocará un nuevo conflicto europeo, Francia y Austria se enfrentan de nuevo, esta última con el apoyo
Inglaterra, en el año 1713, la Paz de Utrecht devolvía a Europa la idea del equilibrio entre las naciones y
instauraba la dinastía de los Borbones en el trono español.
En Italia, durante el siglo XVII, los territorios de Sicilia, Nápoles y Milán están bajo el dominio de la corona
española. El resto del territorio italiano estaba dividido en diversos estados: El ducado de Toscana (inmerso en
una crisis económica que impide la primacía cultural que tuvo en el Renacimiento), los ducados de Mantua,
Parma, Módena (cercanos a la órbita política de Francia para contrarrestar la influencia española), el ducado de
Saboya (cuya situación geográfica hace bascular su política unas veces a favor de España y otras de Francia),
la república de Génova, de la que depende la isla de Córcega (aliada obligada de España), la república de
Venecia, bajo cuyo control están: la costa dálmata, las islas Jónica y Creta (con autonomía respecto a España)
y los Estados Pontificios, gobernada por el Papa y cuya capital Roma se erige como el más importante centro
artístico.
Las consecuencias internacionales de la Guerra de Sucesión Española, provocó un cambio de status en el
territorio italiano, dando lugar a comienzo de la presencia Austriaca en Italia, el Milanesado, Nápoles y Sicilia
pasarón a poder de Austria y Cerdeña al ducado de Saboya, siendo permutada posteriormente por Sicilia. En
1738, Nápoles y Sicilia pasaron a pertenecer de nuevo a los Borbones españoles.
1.3- Economía
A nivel económico, la teoría imperante será el Mercantilismo, un auténtico nacionalismo económico que
reforzaba el nacionalismo político hasta hacer posible a las propias monarquías absolutas. Buen ejemplo es
Francia en época de Luis XIV.
El siglo XVII es un siglo de estancamiento en la agricultura y la industria. En el S. XVIII el comercio colonial
inglés, francés y holandés con América y Oriente, permite un respiro económico a estos estados.
1.4.- Demografía
Aunque las estimaciones calculan para Europa a finales del siglo XVI entre 70 y 80 millones de habitantes, en el
XVII el crecimiento se estanca debido con fluctuaciones positivas o negativas según la frecuencia y gravedad de
las crisis. El 80% vivían en el campo, de donde salieron emigrantes hacia las ciudades o territorios americanos.
La esperanza de vida era escasa. Las epidemias, las hambrunas, la deficiente alimentación tanto en calidad
como en cantidad, la falta de higiene contribuyeron a ello.
1.5.- Sociedad
La sociedad tiene una estructura estamental. La nobleza, el clero y el estado llano tendrán unas funciones
propias, un estatuto jurídico particular y en consecuencia una mentalidad determinada: nobleza y clero
privilegiados con oficios reservados exenciones fiscales e instituciones que garantizan su influencia a través del
poder territorial (mayorazgo); el tercer estado que incluye al resto de los súbditos coincide en su condición de
excluidos de la participación política, su deplorable situación socioeconómica provocó levantamientos e
insurrecciones en las crisis de subsistencias o por el aumento de las cargas fiscales. No obstante, hubo cierta
movilidad social al buscar la burguesía, que se enriquece con sus negocios comerciales y financieros, ingresar
en el estamento nobiliario mediante matrimonios favorables o compra de títulos.
En cuanto a los grupos sociales dominantes, la aristocracia y la burguesía, detentadoras de la fortuna,
constituyen la clientela de los artistas.
1.6.- Cultura y ciencia
En este ámbito el periodo es muy brillante, Galileo (funda la ciencia moderna), Newton (trabaja en los ámbitos
de las matemáticas, mecánica, astronomía y la óptica), Descartes, Spinoza y Leibniz desarrollaron el
racionalismo.
En Inglaterra destacan los empiristas como Bacon y Hume, mientras que en el terreno de la ciencia política
Hobbes y Locke intentan formular teorías políticas que se fundamenten racionalmente en el concepto de
naturaleza humana y mantienen que el Estado debe constituir un poder moderador que sirva para garantizar los
derechos a la vida, la libertad y la propiedad.
En la poesía y la novela el estilo Barroco desarrolló sus notas características: exageraciones expresivas,
búsqueda del efectismo mediante licencias sintácticas y semánticas y un elevado nivel conceptual, destacarán
algunos autores como Lyly, Marini, Góngora, Quevedo, Gracián, Milton y Cervantes.
El teatro cobró un nuevo impulso dirigiéndose a un público muy variado: minoritario en Inglaterra y popular en
España. Destacan Corneille, Racine, Moliere, Shakespeare, Lope de Vega y Calderón de la Barca.
La multiplicación de géneros musicales hacen del siglo XVII el siglo de la aparición de la música moderna con
Vivaldi, Corelli, Bach, Haendel, Telemann, Purcell, Albinoni y el nacimiento de la ópera en la que sobresale
Monteverdi.
1.7.- Contexto religioso: el barroco al servicio de la contrarreforma
La crisis religiosa del siglo XVI provocó una revisión de toda la herencia espiritual de la Edad Media. La
Reforma representa una ruptura con esa herencia y un retorno a las fuentes del Cristianismo. A lo que se
vuelve es a la Biblia y no a la tradición de los doctores, a la fraternidad de los fieles y no a la jerarquía de la
Iglesia. La Contrarreforma renovó la vida cristiana y la espiritualidad como había intentado hacerlo la Reforma
mediante una Iglesia romana depurada ligada a cuanto auténtico y ortodoxo había contenido el pasado. Por ello
serán proclamados el culto de la Eucaristía, la intercesión de los santos y la obligación de venerar sus
imágenes, ocupando un lugar excepcional la Virgen, lo cual va a preparar la afirmación de nuevos dogmas
(Inmaculada Concepción y Asunción), la primacía de la cátedra de Pedro y la autoridad del Papa.
El Concilio de Trento fue un concilio de italianos y españoles en el que se reanimó el arte religioso a base
mantener disponibles algunas lecciones formales del arte renacentista. El concilio no suministró prescripciones
en materia de arte. Se refirió extensamente a lo que debía hacerse desaparecer de las Iglesias: imágenes
lascivas, profanas o aquéllas que amenazaran descarriar los espíritus. El Concilio preparó un carácter brillante
al arte religioso, a la Iglesia le convenía afirmar las verdades dogmáticas del Concilio aunque fuera a base de
grandiosas manifestaciones de culto público. Este estilo litúrgico, de carácter jubiloso inclinaba a las almas a
transmitir su alegría interior mediante cánticos y actitudes, pero no se trataba de un estilo inventado para
impresionar las imaginaciones sino de un estilo triunfal que representaba una nueva forma de expresar la
oración. La Compañía de Jesús se convertirá en la valedora intelectual de la Contrarreforma.
Buena parte de la sociedad europea del siglo XVII tenía sus estructuras mentales regidas por la religión. El
trabajo, regulado por la luz del día y en el campo, por el juego de las estaciones, también lo es por las fases del
año litúrgico. La organización de la vida diaria gira en torno a la normativa religiosa además la debilidad de las
técnicas deja a los hombres desguarnecidos ante calamidades naturales. Esta inseguridad general preparó a las
almas para solicitar la intercesión de las fuerzas espirituales, la Contrarreforma, al multiplicar las imágenes
pretendió orientar hacia la doctrina una inquietud que de otro modo habría derivado fácilmente hacia la magia.
Esta religión de las imágenes guardó especial conformidad con el gusto de España y los modelos españoles se
difundieron por los países católicos. La imagen debe enternecer o apaciguar, debe enseñar pero perturbando el
corazón, y en ninguna parte perecen suficientes ni aptas para el fin buscando la mesura clásica o la armonía
platónico. El culto de los santos se encontró asociado con un clima de prodigio y de realismo que la libertad del
Barroco debía evocar y satisfacer mejor.
1.8.- El barroco al servicio del poder político
Entre los valores civiles que favorecieron la suntuosidad barroca, hay que considerar la institución monárquica y
el lujo que los príncipes creían necesario para su prestigio. La idea de rodear con boato la majestad real
adquirió más consistencia a medida que se fueron formando grandes estados en Francia, Inglaterra y España,
buscándose el ejemplo de las Cortes italianas que retenían a los artistas junto a sí. Existió la convicción de que
el poderío sólo es perfecto si se manifestaba ante los ojos de todos mediante el brillo del escenario en que se
ejercía. Existe, por lo tanto, el propósito de deslumbrar, la voluntad de parecer fastuoso, por razones de
conveniencia política. Paralelamente al gran esfuerzo de los argumentos extraídos del derecho y de la historia,
se desarrolla la resolución de conmover las sensibilidades mediante la grandeza del espectáculo real..
1.9.- Unidad y diversidad de estilos:
El barroco nace pues en Italia, en Roma, impulsado por los Papas, con el objetivo de manifestar la veracidad,
validez y grandeza de la Iglesia y de sus tesis a través de las creaciones artísticas, sin embargo su difusión por
Europa hace que el movimiento se diversifique y podamos diferenciar tres modelos de barroco según el área
geográfica donde se desarrolle:
El Barroco de la Contrarreforma: Extendido por los dominios de los Hagsburgos, Italia y España, cuyas
temáticas coinciden con la finalidad de comunicar exaltadamente los postulados del Concilio de Trento.
El Barroco del Absolutismo: Desarrollado en Francia y a partir de la entrada de los Borbones en España, de
carácter más clásico, con una finalidad de actuar como argumento convincente del poder real.
El Barroco protestante: Desarrollado en los Países Bajos y Holanda, dirigido a una clientela de carácter burgués,
con una predilección por los temas costumbristas, naturalezas muertas, interiores y paisajes.
Con todo, básicamente podemos dividirlo en dos ámbitos: en uno predomina el espíritu del raciocinio y la
abstracción, la sobriedad propia del ámbito dominado por protestantismo y en el otro, en el ámbito dominado
por la Iglesia de Trento, se despliegan la imaginación, la sensualidad, el dinamismo y la riqueza.
2. URBANISMO Y ARQUITECTURA.
La principal característica de la arquitectura barroca es la nueva concepción del espacio, consecuencia de la
influencia contrarreformista. Como hemos visto, se va a exigir de la arquitectura su vinculación al espectador
mediante la persuasión y la participación. No sólo se crea en las iglesias un ambiente válido para la exaltación
de la fe católica sino que aparece un nuevo concepto de ciudad como símbolo religioso que debe también
persuadir al fiel de la supremacía indiscutible de la Iglesia, además el ordenamiento urbano refleja la estructura
social del absolutismo. Las perspectivas monumentales dan una amplitud indefinida a la imagen del poder, y
permiten los desfiles militares y civiles y las masivas manifestaciones rituales religiosas. Las plazas se
convierten en centros de referencia urbano, dominadas por un edificio principal (una iglesia, un palacio), serán
decoradas con fuentes, obeliscos, estatuas y planificadas urbanísticamente para crear perspectivas
impresionantes
Desaparece así la individualidad plástica de los edificios en favor de un conjunto superior: la ciudad como
espectáculo, bien fuera espectáculo religioso (Roma), político (París) o ambas cosas en simbiosis
(manifestaciones artísticas hispanas).
Las fachadas de los edificios se van a concebir en función del espacio que le rodea, se construye en función de
la plaza, de la calle o del paisaje que se sitúa.
Desaparecen las formas geométricas, definidas en el Renacimiento para dar paso a la riqueza decorativa y a la
variación óptica, conseguida esta última mediante la utilización de la luz que al incidir sobre superficies
dinámicas altera su aspecto. Se convierte así la arquitectura barroca en aparente, abierta y expresiva. De
nuevo la sensación viene a suplir a la razón
2.1.- Características
Estos serán sus elementos:
- La línea curva, dinámica es la dominante, elipses, parábolas, hipérbolas, cicloides, sinusoides, hélices,
sustituyen al perfecto equilibrio del medio punto romano.
- Abundancia de arcos formas variadas.
- Uso de diferentes tipos de cúpulas.
- Uso de soportes dinámicos: el fuste de las columnas se retuerce (columna salomónica) y a veces generan por
su forma especial sensación de inestabilidad, soportes extremadamente estrechos en su parte inferior (estipite
barroco); uso de cariátides, de pilastras.
- Abundancia de elementos decorativos: los frontones se parten y adquieren formas curvas o mixtilineas,
abundancia de nichos, hornacinas, ventanales con forma ovoide (oculi) enmarcados...
- Los muros pierden el sentido plano y se curvan dejando de cruzarse en ángulo recto, buscando todo tipo de
perspectivas y efectos luminosos.
- Aunque se mantiene la tradicional planta rectangular (planta jesuítica), aparecen las plantas elípticas,
circulares y mixtas.
Será ahora la arquitectura quien gobierne la dirección de la plástica. La escultura y la pintura se acogerán a
ella, llegándose a una verdadera simbiosis de las artes. El arquitecto barroco deseará crear la ilusión de espacio
en el interior de las cubiertas del edificio, porque se pretende que el cielo invada el ambiente templo. La cúpula,
uno de los máximos logros renacentistas seguirá utilizándose en su apariencia externa, pero su interior se
utilizará como espacio para disponer un torbellino de figuras que pintadas sobre ella parecen ascender al
infinito. La pintura al fresco, junto con toda suerte de estucos y dorados que crearán una ilusión espacial nueva
cobran un nuevo empuje.
La
arquitectura
ocultará
las
estructuras
fundamentales mediante enlucidos, relieves e ilógicos
soportes. Italia se pondrá a la cabeza de las
manifestaciones arquitectónicas, Francia será la
creadora del palacio barroco y su interés por los
espacios lúdicos se plasmará en maravillosos
jardines poblados de fuentes y estatuas y España, a
pesar de la pobreza de materiales empleados
destacará por su exuberancia decorativa.
2.2.- El simbolismo de la Roma barroca. Bernini y
Barromini.
La arquitectura del siglo XVII pretenda impresionar. Los encargos
principales eran para palacios e iglesias. Este afán efectista acabó
provocando que se diera la misma importancia al exterior de un edificio y
a sus entornos inmediatos que a su interior.
El punto de partida fue la fachada de la iglesia jesuítica del Gesú (1573)
de Giacomo della Porta (1533-1602). Este proyecto inspiró a Carlo
Maderna (1556-1620), la iglesia de Santa Susana (1603), sus elementos
principales son columnas clásicas, cornisas y frontones, pero se
distribuyeron en dos pisos formando un conjunto muy poco clásico. En
el cuerpo principal las columnas del piso inferior se convierten en
pilastras planas en el piso superior, aunque hay columnas más
pequeñas encerradas en las pilastras más interiores del piso superior.
En ambos pisos se observa idéntico cambio de ritmo hacia el centro.
Las pilastras planas laterales del piso de abajo se convierten en volutas
de transición en el piso de arriba. En resumen, las líneas horizontales y
verticales, las curvas y las diagonales, la luz y la sombra, los elementos
pequeños y los grandes, se unen para dirigir nuestra mirada hacia el
centro y luego hacia arriba.
Pero en ningún sitio puede observarse mejor este cambio de actitud que
en la basílica de S. Pedro de Roma.
Miguel Ángel habla pensado dar a la Iglesia una bóveda simétrica cruciforme. La
simetría perfecta de esta forma sólo variarla por la adición a un lado de un enorme
pórtico de frontón, como el del Panteón. Pero el proyecto varió sustancialmente:
Carlos Maderna modifico la planta (1607) adoptando la cruz latina, con capillas
laterales, sustituyó el pórtico proyectado por una fachada amplia y nueva, con
grandes columnas rematadas en el un frontón sobre la puerta y ático con
balaustrada y estatuas. Frente a ella se extendía un espacio abierto de limites
irregulares, con un antiguo obelisco erigido casi en el centro. Aquí es donde actúa
el gran artista del XVII: Juan Lorenzo Bernini (1598-1680), transformó este espacio
en el más grandioso acceso imaginable. Alrededor del obelisco, desde 1656
construyó dos grandes columnatas cubiertas; cada una de ellas consta de cuatro
filas de columnas gigantes, pegadas a la fachada principal después de un trozo
recto se abren para formar una gran elipse, la plaza que se forma es de grandes
dimensiones, concebida como una gran atrio destinado a la celebración de ceremonias masivas, dotándola de
una gran teatralidad y la escenografía, desde la plaza se contempla la fachada realzada por la elevación de la
pendiente de esa zona, la visión de la fachada se refuerza con la visión simultanea de la cúpula.
Previamente Bernini, había construido el Baldaquino de San Pedro
(1624), sobre la tumba del apóstol, cuatro columnas salomónicas con
capitel de orden compuesto sostienen un entablamento ondulado,
coronado por un dosel, decorado con figuras de ángeles y niños,
sobre el que se alzan cuatro volutas que convergen en el globo
terráqueo que sostiene una cruz, el conjunto realizado en bronce,
encargo del Papa Urbano VIII, de 29 metros de altura.
También realizó la Iglesia de San Andrés del Quirinal (1658) de
planta elíptica, con el eje mayor paralelo a la puerta, en la fachada un
pórtico con un entablamento curvo y volutas que sostienen el escudo
de la familia papal.
Además proyectó la fachada principal del Palacio Barberini, la iglesia
de Castelgandolfo, la escalera Regia del Vaticano, el palacio
Odeslcalchi.
El prestigio de Bernini hizo que viajara a Paris para discutir el diseño
del Palacio del Louvre, si bien sus proyectos no son aceptados la
influencia de Bernini es evidente. Construyó la capilla funeraria para
los Borbones en Saint- Denis y diseño el baldaquino de la Iglesia de
Val-de-Grace.
Francisco Castelli, il Borromini (1599-1667), con un temperamento más apasionado e inquieto que Bernini, va
a dotar a sus obras de un dinamismo inaudito, subordinado a una audaz fantasía y a su dominio técnico, que
crea conjuntos de grandiosos efectos lumínicos y espaciales. Sus obras son iglesias de pequeño tamaño, de
materiales modestos.
Su fantasía creativa e innovadora le lleva a crear elementos nuevos como capiteles con la volutas al revés, a
ondular con continuas curvas y contracurvas, con elementos cóncavos y convexos las fachadas y los interiores.
Transgrede totalmente el clasicismo, creando nuevas proporciones y motivos ornamentales.
En la Iglesia de San Carlos de las cuatro fuentes (1638-1667) con planta elíptica y capillas radiales, utiliza el
muro curvo en su interior con elementos cóncavo-convexos, cubriendo el conjunto con una cúpula oval. En la
fachada muy dinámica con ondulaciones , dividida en dos cuerpos con columnas y profundas hornacinas con
estatuas, rematada en la parte superior con una balaustrada y un gran medallón oval, provocando fuertes
efectos lumínicos.
La Iglesia de San Ivo della Sapienza (1642-1660) de planta central estrellada mixtilínea, cubierta con una cúpula
mixtilínea sobre un alto tambor cuya linterna con forma en espiral está rematada por una llama . La fachada
tiene forma de curva cóncava.
En el Oratorio de los Filipenses (1637), con fachada curva cóncava, excepto
en el centro que sobresale en el primer piso y se rehunde en un profundo
nicho en el segundo , rematando la parte superior con un frontón mixtilíneo. El
interior sin ninguna relación con la fachada, se cubre con una cúpula de
nervios de evocación gótica.
En la iglesia de Santa Inés (1653-1661), situada en uno de los laterales de la
Plaza Navona, la entrada sobresale y está encajada en un hueco de curvatura
mucho más profunda, que destaca la gran cúpula que se alza encima suyo.
Los pares de columnas a cada lado de la puerta central dirigen la mirada
desde la entrada hasta la cúpula, en donde su forma se repite por pares de
pilastras. Flanquean la cúpula torres cuya planta cuadrada se transforma en
circular en el segundo piso.
Además de realizar la decoración interior de la basílica de San Juan de Letrán
(1646) y el colegio Propaganda Fidei
(1647-1664).
Entre sus obras civiles son dignas de
mención la Columnata del Palacio Spada
(1632) y la fachada posterior y la rampa del Palacio Barberini.
En el S. XVIII la arquitectura italiana pierde su ímpetu innovador, poco a poco
se impone de nuevo la geometría y el orden en los exteriores, esto va
extendiéndose lentamente a todo el edificio, presagiando el neoclasicismo.
El arquitecto más característico de este periodo es Felipe Juvara (16761736), su arquitectura fusión de la tradición barroca con el influjo clásico, se
refleja en la disminución del dinamismo en las estructuras, en la utilización de
los órdenes clásicos, en la armónica ondulación de las lineas curvas y
convexas, en evitar los efectos lumínicos demasiado profundos.
Su obra la Basílica Superga (1717-1731, Turín), de planta central, un
octógono irregular, cubierto con un gran cúpula sobre tambor, precedida de
un pórtico tetrastilo clásico con frontón, en la Iglesia del Castillo de Venaria
usa la planta de cruz griega, y en la Iglesia de San Felipe, la planta jesuítica de una sola nave con capillas
laterales.
Dentro de las obras civiles sobresale el Palacio Madama (1718-21, Turín) en el que estructura la fachada a
partir de un alto zócalo almohadillado, sobre el un orden colosal e columnas y pilastras corintias rematándola
con una balaustrada con estatuas; esta estructura es similar a la que su discípulo Sachetti realiza en el Palacio
Real del Madrid (1738), Juvara intervino además en el proyecto de la Catedral de Lisboa, en el Palacio de La
Granja (1721, Segovia).
Otros
autores
italianos
de
este
período
quedan
reflejados
en
este
cuadro
sinóptico:
AUTOR
OBRA
LUGAR
FECHA
Pietro Cortona (1596-1669)
Iglesia Sta. María de la
Paz
Iglesia Sta. María in Vía
Lata
Roma
Roma
1656
1658
Carlos Rainaldi(1611-1691)
Iglesia Sta. María
Campitelli
Roma
1656-65
Iglesia Sta. María de la
Baldassare Longhena (1598Salud
1682)
Palacio Pesaro
Venecia
Venecia
1630-48
1663
Iglesia de San Lorenzo
Capilla del Sto. Sudario
Palacio Carignano
Turín
Catedral
Turín
Turín
1668-80
1668
1679
Guarino Guarini (1614-83)
2.3- El palacio barroco como escenario del poder. El modelo de Versalles.
El arte barroco francés puede definirse como clasicista, prefiere la claridad, el orden y la serenidad a lo
recargado y lo retórico, la obra así resulta sobria y equilibrada.
En un primer período, hasta 1660, se desarrolla el denominado estilo Luís XIII, se mantiene la influencia italiana
tanto en las construcciones religiosas, entre las que sobresale la Iglesia de Val de Grace (1645) obra de
François Mansart (1598-1666), aunque acabada por Lemuet.
En las obras civiles, sobresale el Palacio de Luxemburgo (1615) obra de Salomon Brosse (1571-1626), aunque
los modelos italianos se abandonan progresivamente como se puede observar en la obra de Jacques
Lemercier en el Palacio de París.
El carácter clasicista y oficial se acentúa durante el segundo periodo, que abarca hasta el primer decenio del
siglo XVIII, denominado estilo Luís XIV, entonces se fundan las academias, en 1671, se fundó la Academia Real
de Arquitectura, estas instituciones marcan las directrices a las que debe someterse la creación artística.
El palacio se convierte en el edificio más representativo del barroco francés, un edificio de grandes
dimensiones, con una marcada horizontalidad, consta de una planta en forma de “U” hacia el jardín formando
escuadra. Las fachadas se caracterizan por su severidad clásica, son uniformes y simétricas, con frecuencia en
total desacuerdo con la distribución interior, sin embargo los salones interiores se llenan de ricos elementos
ornamentales, con profusión de curvas.
En este periodo se finaliza la fachada oriental del
Palacio del Louvre (1667-1670), en el que Claude
Parrault (1613-1688) y Luis Le Vau (1612-1670), una
obra clasicista, cuya planta baja es austera, de una
gran solidez, con vanos de arcos rebajados, pero en
el que sobresale la planta superior con una gran
columnata, formada por columnas pareadas de orden
corintio, las secciones central y final sobresalen
ligeramente y tiene aberturas en forma de arco y
otros detalles como la ornamentación con medallones
y guirnaldas de flores.. Toda la fachada es una
unidad compleja enfocada hacia el centro para dar
una impresión simple y poderosa muy al gusto de la arquitectura oficial francesa.
Siguiendo esta línea, Le Vau, Mansart y Le Notre, levantan el espléndido Palacio de Versalles , ensayando una
perfecta integración entre el palacio y sus alrededores. En principio el palacio era un pabellón de caza
levantando para Luis XIII en 1624, Le Vau remodela el edificio a partir de 1669, siguiendo el modelo que Bernini
presentó para el Palacio del Louvre, la planta baja sólida, con almohadillado, la planta principal de gran altura,
decorada con pilastras y columnas y la planta superior rematada con una balaustrada con estatuas. A partir de
1678 se hace cargo de las obras Jules Hardouin Mansart (1646-1708), este cerró la terraza central creando en
el espacio interior la Galería de los Espejos (1678-1684) y acondicionó las dos alas laterales. El interior de la
Galería decorado con espejos, pilastras de marmol rojo con capiteles y basas de bronce dorado y motivos
decorativos barrocos, se cubre con una bóveda de cañón, decorada con estucos dorados y pinturas.
También es obra suya la Capilla de Versalles (1698-1710), de nave
única y dos pisos, la superior para uso del rey y su séquito más
cercano y la inferior para los cortesanos.
Además completan el conjunto numerosas construcciones accesorias
como las caballerizas, la Gran Orangerie, los pequeños palacios
como el Trianón u los pabellones de Marly. Contribuyen a los efectos
decorativos de la arquitectura los magíificos jardines, diseñados en la
década de los sesenta por Le Notré, en el que la naturaleza es
sometida a la voluntad humana, con escalinatas, plazoletas,
avenidas, fuentes, estanques y esculturas
Este palacio se convertirá en el modelo de mucho otros palacios
europeos de fin de siglo.
Frente a esta exhuberancia de formas, la iglesia más importante de la arquitectura francesa del periodo, la
Iglesia de los Inválidos (1671-1691) de J. H. Mansart, nos remite de nuevo a la relativa severidad de la
contención clásica francesa. Con columnas pareadas en los dos pisos frontales (dóricas en la base y corintias
en el cuerpo superior) y en el tambor de la cúpula, la planta de cruz griega con capillas circulares en las
esquinas.
Respecto al urbanismo son dignas de mención las plazas,
concebidas como núcleo organizador del tejido urbano, amplias y
de traza geométrica, rodeadas de casas de igual estructura y
altura, como la plaza de los Vosgos o Real (1605-1612) de planta
cuadrangular con la estatua ecuestre de Enrique IV en el centro, la
plaza del Delfín (1607) , la plaza de Vendòme (1699) de planta
cuadrangular, la plaza de las Victorias (1685-1686) de planta
circular, obras las dos de J.H. Mansart.
2.4.- España: De la plaza mayor al palacio borbónico.
En arquitectura, el barroco español mantendrá los esquemas
fundamentales del edificio sobre los que diseñará toda la fantasía
ornamental. Sin embargo, no se atreverá a modificar
sustancialmente las plantas, como lo hicieron los italianos; de este
modo los espacios internos no se dislocan excesivamente y
mantienen una unidad relativamente clásica. La corona española no estaba para demasiados gastos. en el
siglo XVII, siglo de crisis generalizada en la Península; por eso no ha de chocarnos que se generalice el uso del
ladrillo como material de construcción y que no sean abundantes las obras monumentales. La llegada de una
nueva dinastía en el S. XVIII propiciará la construcción de nuevos y la remodelación de los edificios palaciegos
siguiendo el gusto francés.
Distinguimos tres períodos - estilos en la arquitectura barroca española:
El primer periodo abarcaría hasta el segundo tercio del S. XVII, se vivirá todavía la influencia herreriana, con ,
planta renacentistas y de gran sobriedad decorativa reducidas a los chapiteles herrerianos rematados en bola, y
a la decoración en los entablamentos de triglifos pareados o ménsulas de perfil alargado denominados mutilos.
Siendo sus principales representantes Juan Gómez de Mora (1586-1648) autor de: el convento de la
Encarnación (1611-1616) atribuido también al fraile carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios, el ayuntamiento
de Madrid (1640), y la fachada y el interior de la Clerecía de Salamanca (1617, colegio de los Jesuitas, hoy sede
de la Universidad Pontificia), el palacio del Buen Retiro (1631-1633) y la Cárcel Real (1629-1634, hoy sede del
Ministerio de Asuntos Exteriores)
Por encargo de Felipe III, construyó la Plaza Mayor de Madrid (1617-1619), de planta rectangular, cerrada con
pórticos y una balconada de tres pisos, realizada en estructura de madera cubierta de ladrillos, hoy solo
conserva del original la parte baja, pues el resto se destruyó en el incendio de 1672.
Juan Bautista Creszenci (1577-1635), realiza la decoración del Panteón Real del Monasterio del Escorial, sobre
una obra arquitectónica de Alonso Carbonell (1620-1660), en la que combina mármoles grises, rosados y
bronces dorados.
Los jesuitas Pedro Sánchez (1569-1633) y Francisco Bautista (1594-1679), construyen la catedral de San Isidro
de Madrid (1622), la planta sigue al igual que la Clerecía de Salamanca, el modelo creado por Vignola en la
iglesia del Gesú de Roma, sobresale la decoración en la fachada de órdenes gigantes superpuestos y en el
interior la cúpula encamonada.
El segundo periodo abarcaría hasta el final del s. XVII, prolongándose al
siglo XVIII en algunas zonas periféricas, desde mitad de siglo se abandona
la austeridad herreriana y se enriquece la decoración con elementos
naturalistas (guirnaldas de frutas, cartelas de hojas carnosas), esculturas en
relieves y frisos, elementos abstractos (placas recortadas sobrepuestas,
molduras partidas, baquetones quebrados o mixtilíneos), las plantas siguen
siendo muy sencillas pero en los alzados (torres y cúpulas) aparecen una
mayor variedad.
Alonso Cano (1601-1667), con el que se inicia la tendencia del segundo
periodo, realiza la fachada de la Catedral de Granada (1667), con tres arcos
que medio punto, que cubren el paramento rehundido, formado por dos
cuerpos, el inferior con puerta de arco de medio punto y óculo, y el superior
con óculos, utilizando pilastras de orden gigante y medallones como
elementos decorativos.
Este autor junto con Pedro de la Torre, son los ejemplos la transición,
realizó la Capilla de San Isidro en la Iglesia de San Andrés de Madrid
(1643-1669), los juegos de luces y la decoración de estucos con motivos vegetales anuncian la eclosión
churrigueresca.
A José de Churriguera (1665-1725) se debe el Retablo de S. Esteban de Salamanca (1693), formado por
grandes columnas salomónicas, recubiertas de elementos decorativos de frutas, usa además molduras partidas,
baquetones ondulantes, hornacinas con figuras, una decoración donde abundan los dorados juntos a zonas
policromadas. Se trata de un estilo fundamentalmente ornamental, recargado y exuberante denominado
“churrigueresco”.
Sin embargo Churriguera, realiza
como constructor obras menos
recargadas y más racionales,
entre ellas sobresalen el trazado
del conjunto urbanístico del
Nuevo Baztán (1709-1713), un
pueblo cuya planta diseña en
base
a
una
cuadrícula,
construyendo una serie de
edificios
(iglesia,
palacio,
viviendas), su hermano Joaquín
Churriguera (1674-1724), realizó
el Colegio de Calatrava de
Salamanca (1717) y el proyecto de la cúpula de la Catedral Nueva de la ciudad (1714), su otro hermano Alberto
Churriguera (1676-1740), realizó la traza de la Plaza Mayor (1729-1733), que sigue la traza de la Plaza Mayor
de Madrid, con una mayor presencia de elementos decorativos, en ella se encuentra el Ayuntamiento (1755)
obra de Andrés García de Quiñones que también finaliza las torres de la Clerecía y el patio interior de la misma.
Pedro de Rivera (1683-1742) realiza la fachada del Antiguo Hospicio (1722) madrileño. Su obra no se limita a
los aspectos más decorativos sino que demostró poseer un gran sentido del espacio y de las estructuras
internas. Utilizó con frecuencia los estípites y los gruesos baquetones enmarcando los vanos, centrando casi
todos los elementos decorativos en sus estrechas fachadas que contrastan con la austeridad del resto del
muro, realizó también el Puente de Toledo (1723-24) y la Iglesia de Montserrat (1720).
El barroquismo llega a sus últimas consecuencias con la obra de Narciso Tomé (+1742), el transparente de la
Catedral de Toledo (1721-1732), donde se funden la arquitectura, escultura y pintura, consiguiendo gracias a la
luz un imponente efecto escenográfico.
En Galicia destaca Fernando Casas y Novoa (+1749), que levanta la
fachada del Obradorio (1738-1749) aunque es ya del siglo XVIII, por su
concepción pertenece al pleno barroco hispano, recubre la antigua obra
románica y está resuelta con una solemnidad y espiritualidad poco usual
en otros barrocos subrayando la verticalidad del diseño, su ornamentación
es recia y se subordina al predominio de la geometría. Otros autores son
Domingo Antonio de Andrade (1639-1712) que construyó la Torre del
Reloj (1680).
En el País Vasco, trabajó el italiano Carlo Fontana (638-1714), que levantó
la Basílica de Loyola (1681)
En Andalucía, se usa fundamentalmente el ladrillo recubierto
frecuentemente por ricas yeserías, hay dos focos principales, uno en
Sevilla, donde trabaja Leonardo Figueroa (1650-1730) cuyas obras más
significativas son la Iglesia de San Pablo (1691-1709) y la Iglesia de San
Luis (1699-1731) y la portada del Palacio de San Telmo (1724-1734) y el
otro foco es Granada donde trabaja Francisco Hurtado Izquierdo (16691725), autor de la capilla del Sagrario de la Catedral de Granada (1704)
con planta cuadrangular y una exuberante decoración a base de líneas curvas y quebradas y el Sagrario de la
Cartuja (1702-1720)donde la decoración se realiza a base de la combinación de mármoles de distintos colores
y bronces , se le atribuye también la Sacristía (1727-1764) del mismo edificio, cuya rica y profusa decoración en
yeso fue realizada después de su muerte; señalar también a Vicente Acero que en Cádiz, proyectó la Catedral
(1720-29). Dentro de la arquitectura industrial es digna de mención la Fábrica de Tabacos (1726-1757) obra de
Ignacio Sala y Sebastián van der Beer.
En la zona levantina, ya en el siglo XVIII se construye la fachada de
la Catedral de Valencia (1703) obra de Conrado Rudolfo (+ 1732)
autor de origen alemán, esta fachada cóncava, en un espacio muy
pequeño rompe con la tradición hispana, Jaime Bort (+1754) realiza
la fachada de la Catedral de Murcia (1736-1753) planteada como un
gran retablo con planos curvados y ornamentación rococó y la
fachada del palacio del Marqués de Dos Aguas (1740-1744),
ondulante y profusamente decorada.
El último periodo que se desarrolla a lo largo del S. XVIII se
caracteriza por reunir un grupo de construcciones en el que se
mezclan las influencias italianas y francesas, sin ninguna conexión
con el estilo del periodo anterior.
Se inicia con la obra de Teodoro Adermans (1664-1725) el Palacio
de San Ildefonso de la Granja (1721), que plantea un esquema
cuadrangular con torres, posteriormente fue modificado por Juvara y
Sachetti (1736) responsables de la fachada principal, que sigue el
modelo de Versalles con extensos jardines de trazado geométrico y
fuentes.
Juan Bautista Sachetti modificó el
proyecto de Juvara para el Palacio
Real de Madrid, comenzado en 1734,
reduciendo
sus
dimensiones
y
aumentando su altura, un cuerpo sirve
de basamento, en forma de alto zócalo
almohadillado y en el cuerpo principal
con dos pisos de ventanas se alternan
columnas y pilastras de orden gigante,
coronándose el edificio con una
balaustrada. De planta cuadrada, con
salientes en los ángulos, gran patio
central y un saliente en la fachada posterior correspondiente a la capilla.
El italiano Santiago Bonavia (+1759) remodeló el Palacio de Aranjuez (1748) y Francisco Sabatini (1722-1797)
amplió el Palacio del Pardo (1772), anticipando el neoclasicismo.
Francisco Carlier(+1760), construye la Iglesia de las Salesas Reales (1750-58), con una fachada sencilla pero
una rica ornamentación interior.
3.- LA ESCULTURA
El sentido propagandístico que asumió el arte del S.XVII determinó dos de las principales cualidades de la
escultura barroca: el carácter efectista y teatral y la aproximación a lo real.
3.1.- Principales características:
-Tendencia a la representación naturalista.
- Concede gran importancia a la representación de los estados anímicos y de los sentimientos, la expresión
del contenido psicológico.
.
- La libertad compositiva y el dinamismo presiden todas las obras, lo que choca con el equilibrio y reposo
renacentista, ahora el movimiento se extiende en el espacio con la expansión de los miembros y la amplitud
de los ropajes de los personajes.
.
- Plasmación del movimiento en un momento transitorio conseguido con el predominio de la composición
asimétrica, en la que las diagonales, lo escorzos y los contornos discontinuos, proyectan la obra hacia el
espectador, con un carácter abierto y fuertemente expresivo
.
- Se concede gran importancia a la iluminación, que incide sobre superficies diversas (unas veces muy
pulidas y otras veces meramente desbastadas), creando una contraposición entre luces y sombras.
- Tienen carácter eminentemente decorativo, es decir, no suele concebida para su visión aislada, sino para
ser contemplada integrada en un conjunto más amplio
.
- Utilización preferente de la piedra, mármol y bronce, enriquecidos al sometérselas a distintas labras. Es
frecuente también la búsqueda de la policromía (mármoles de colores, bronces dorados ...).
- Desde el punto de vista temático, predomina el tema religioso en los países católicos, cuya temática se
amplía con la inclusión de nuevos santos, prestándose especial atención a los momentos gloriosos o
dramáticos, martirios, éxtasis, como expresión de los ideales contrarreformistas
.
- También se desarrolla las representaciones de los reyes y poderosos, muchas de estas representaciones
son ecuestres
.
- En la escultura funeraria se exalta el poder y las virtudes del difunto, que suele ser presentado en actitud
heroica, aparecen detalles que muestran la fragilidad y lo efímero de las glorias terrenales.
- La temática mitológica se desarrolla en jardines y palacios
.
- Debido al auge urbanístico del barroco, se desarrolla un tipo de escultura destinada a la ornamentación de
la ciudad, dotada generalmente de significación alegórica, en forma de decoración múltiple para las fachadas
y fuentes
.
- En los países protestantes, por su condición iconoclasta, la escultura alcanzará menor desarrollo,
quedando reducida a los temas funerarios, a los retratos y a las obras encargadas por las corporaciones y
Ayuntamientos.
3.2. Italia. Bernini.
Juan Lorenzo Bernini (1598-1680), es el autor más representativo de la escultura barroca en Italia, autor
prolífico, une al dominio perfecto de la técnica lograda en su formación con su padre, escultor manierista, y al
estudio de los modelos clásicos y renacentistas.
Como características de su obra podemos señalar:
•
•
•
•
•
•
Representación de las figuras en el momento de máxima tensión.
Uso de los efectos y contrastes de luces y sombras.
Uso del ropaje como medio expresivo, para subrayar el sentimiento de la figura y el impacto
emocional de esta.
Uso de la forma serpentinata.
Creación de nuevos modelos iconográficos: santos, tumbas, estatuas ecuestres, retratos, fuentes.
Sentido escenográfico, que integra diferentes manifestaciones artísticas: arquitectura, escultura y
pintura.
Comienza su obra como escultor colaborando con su padre, de este periodo son:
el rapto de Proserpina (1622) y la cabra Amaltea (1615). En el David (1619)
muestra al personaje bíblico en el acto mismo de arrojar la piedra. Hasta los
labios fuertemente apretados transmiten la intensa concentración y esfuerzo de
este momento. No sólo observamos la acción sino que nos sentimos atrapados
en ella. Hay pequeños detalles, como los dedos del pie derecho contraídos sobre
el borde del plinto para conseguir un agarre mayor que contribuyen a nuestra
acción de inmediatez. A esta época juvenil pertenece la escultura de Santa
Bibiana con profundos efectos lumínicos. El grupo de Apolo y Dafne (1621) de
gran dinamismo, muestra el momento en que Dafne se convierte en árbol de
laurel al contacto con los brazos de Apolo.
Se necesitaba algo que señalase el punto focal de la tumba y del altar que había
encima, de modo que interceptara la mirada que se dirigirla hacia el lejano
extremo del coro, estableciendo un vínculo visual entre los fieles y la arquitectura.
Con la idea de acentuar la importancia de la tumba de San Pedro y el altar mayor
dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano, Urbano VIII encargó a Bernini un
baldaquino sobre la tumba y el altar, es el baldaquino de bronce (1635) de 29 metros de altura, se trata de
una obra donde escultura y arquitectura se funden, sus 4 grandes columnas salomónicas mantienen una
conexión visual con la arquitectura que le rodea por arriba y lateralmente. Al ser de bronce, la riqueza
decorativa crea eficaces conexiones visuales. Las columnas y la corona de cuatro brazos que se curvan
hacia arriba y hacia dentro, vistos desde el fondo de la nave, se hacen eco de los grandes pilares centrales y
de la cúpula superior, centrando la atención con la misma eficacia que la bóveda en el proyecto de Miguel
Ángel.
La Cátedra de San Pedro (1666), concebida para cubrir la decoración del
ábside la basílica vaticana, los cuatro padres de la Iglesia sostienen el trono
del apóstol bajo una gloria evangélica dispuesta en torno a una ventana oval
con vidriera, la silla se montó a una altura suficiente para que pudiera verse
por encima del altar desde la nave, rodeada de nubes doradas y parece
flotar hacia el cielo, la luz de por ella penetra forma parte del conjunto tanto
física como espiritualmente, ya que simboliza la luz divina que ilumina al
Papado.
La estatua de San Longino(1638), en el crucero de la basílica vaticana, su
gesto heroico y la amplitud y agitación de los ropajes es otra obra
típicamente barroca.
El Éxtasis de Santa Teresa (1645-52) para una capilla Cornaro de la iglesia
romana Santa María della Vittoria pretendía despertar una emoción
fuertemente religiosa. La función del grupo de Sta. Teresa era que la persona arrodillada bajo el altar
penetrase en la mística experiencia de la Santa. Bernini nos ofrece de nuevo una imagen momentánea: el
momento en que el ángel levanta el dardo para volverlo a clavar e insuflar de amor por Dios a Teresa.
Cuando nos arrodillamos en la capilla el artista ha creado ante nuestros ojos esta visión: la Santa esculpida
en mármol pulido blanco, cae desvanecida mientras los rayos dorados de la iluminación divina se esparcen
desde arriba, aclarados por una ventana oculta, en la bóveda superior los cielos se abren revelando ángeles
y la autenticidad de la visión queda reforzada por la irrupción de la
estructura arquitectónica hacia nosotros y por la presencia de figuras
de fieles esculpidas en balcones a cada lado de la capilla poco
profundas.
El efecto escenográfico, tan barroco, está plenamente conseguido;
casi nos sentimos intrusos en la escena, donde escultura, arquitectura
y pintura se funden en una sola cosa atrayéndolos. En esta escultura
se asumen algunas cualidades de la pintura. La situación del grupo
dentro de su marco arquitectónico, la iluminación procedente de la
ventana oculta refuerzan la impresión de color que proporciona el
dorado y los mármoles de colores. También los ángeles y las nubes
pintadas en la bóveda tienen una cierta cualidad escultórica.
Este tipo escultórico es repetido en la representación de la Muerte de
la Beata Ludovica Albertona (1675), en que vuelve a plasmar el
éxtasis místico.
En las esculturas funerarias, Bernini, crea un tipo escultórico que
pretende la exaltación del difunto, al que coloca sobre un podium
rodeado de figuras alegóricas de méritos y virtudes, sobresalen el
mausoleo del Papa Urbano VIII (1647) y el de Alejandro VII (1671).
Entre sus obras urbanísticas, sobresalen las fuentes: Fuente de los Cuatro Ríos (1648-51) en la plaza
Navona de Roma la fuente central consta de un obelisco egipcio, y en cada costado la representación de los
ríos más caudalosos obra de sus discípulos, el Nilo por Fancelli, el Danubio por Raggi, el Ganges por
Porissimi y el Río de la Plata por Baratta, la obra se inauguró en 1652.
Otras fuentes decoraron las plazas romanas, la de Barcaccia en la Plaza de España, la de los Tritones
(1642) en la Plaza Barberini, proyectó la Fontana de Trevi, modificada y reconstruida en 1733 por Salvi.
También ejecutó el obelisco sobre elefante, en la Plaza de Santa María Sopra Minerva.
Como retratista su labor es muy abundante, suele elegir momentos
transitorios, pero siempre dinámicos y arrogantes en los que expresa la
posición social o el carácter de los modelos, señalar entre otras el Busto de
Constanza Buonarelli (1635), el de Luis XIV de Francia (1665), del Cardenal
Scipión Borghese (1632), de Francisco I de Este (1652), así como el retrato
ecuestre de Constantino representando el caballo a galope y los paños
agitados, logrando unos grandiosos efectos lumínicos y dinámicos.
Bernini, marcó escuela, muchos autores siguen sus modelos, entre estos
autores destacan aunque con un sentido más clásico Alejandro Algardi (15951654), del que destaca Encuentro de León I y Atila del Vaticano (1650), la
estatua de Inocencio X y el sepulcro de León XI y Francesco Duquesnoy
(1594-1663) autor de San Andrés del Vaticano y Santa Susana de la Iglesia
de Santa María de Loreto.
3.3. La imaginería española.
La escultura barroca española se caracterizó fundamentalmente por:
•
•
•
•
•
•
•
La temática tratada es casi exclusivamente religiosa, solo en el
ámbito de la corte habrá escultura monumental. Los temas
mitológicos y profanos estarán ausentes.
Se siguen realizando retablos, donde aparecen figuras exentas y algunas veces en bajorrelieve.
Los artistas destacan en el campo de la imaginería: figuras exentas para iglesias, conventos y
“pasos” para las procesiones de Semana Santa.
El material más empleado es la madera, siguiendo la tradición hispana, se abandonará la técnica
del estofado a lo largo de este periodo, posteriormente se policroma.
Desarrollo del sentido realista, las imágenes aparecen con ricas vestiduras, cabellos reales, ojos y
lágrimas de cristal.
Los artistas logran la expresión de los sentimientos en las figuras: dolor, angustia, muerte,
extasíes.
La finalidad de las esculturas es sugerir una profunda emoción religiosa en el espectador.
En el siglo XVII, podemos distinguir dos escuelas principales, a continuación se exponen las características
diferenciadoras de una y otras.
ESCUELA CASTELLANA
Realismo exagerado
ESCUELA
ANDALUZA
Huida de la
exageración
Plasmación del dolor y la crueldad, con abundancia Realismo un tanto
de sangre, realismo por tanto hiriente.
idealizado
Dinamismo
Serenidad
Tendencia a la caricatura en los personajes
malvados
Imágenes equilibradas
Fuerte modelado
Modelado suave
Rostros expresivos
Belleza y equilibrio
Centros: Valladolid y Madrid
Centros: Sevilla,
Granada, Málaga
En el siglo XVIII, Murcia se convirtió en un foco artístico más importante.
En la escuela castellana destaca Gregorio Fernández o Hernández (15761636), nacido en Galicia, en el primer tercio del siglo XVII trabaja en
Valladolid donde consiguió un gran prestigio.
En su obra Cristo Yacente (1614) de el Pardo, tipo iconográfico creado por
él y que repitió en otras ocasiones. El modelado del cuerpo de Cristo es
perfecto, el realismo patético, con abundancia de sangre. Otras
representaciones de Cristo, es el Cristo a la columna, donde la expresión
del dolor alcanza niveles muy altos. Los crucificados con tres clavos y el
Cristo ya muerto.
El tema de la Piedad (1616), paso procesional otros pasos procesionales:
La Cruz a cuestas , donde destacan las figuras de la Verónica y se Simón Cirineo, el Descendimiento, en las
que los gestos y actitudes que acentúan el patetismo pretender despertar el fervor popular; las Inmaculadas,
a las que logra transmitirles un ingenuo candor casi infantil; las representaciones de Santos: Santa Teresa de
Jesús, San Bruno, San Ignacio de Loyola, San Isidro. En todas sus figuras son característicos los plegados
angulosos, casi metálicos de los paños de sus figuras.
También realizó varios retablos como el de la Catedral de Plasencia (1625), el
de las Carmelitas calzados de Valladolid, con el magnifico relieve de Bautismo
de Cristo (1630).
Tuvo una gran cantidad de discípulos, que perpetúan los tipos, creaciones y
estilo del maestro.
El portugués Manuel Pereira (1588-1683), se especializó en la realización de
figuras de piedra para las portadas de los edificios religiosos, Portada de San
Isidro el Real, su realismo es sereno, sus figuras se caracterizan por la talla
suave y curvilínea, es suma por un mayor clasicismo. Además de sus Cristos y
el San Bruno (1652) de la Academia de San Fernando de Madrid en piedra y el
de la Cartuja de Miraflores, en madera.
En la Corte del siglo XVII, los monumentos erigidos para
la exaltación de los reyes, son obra de extranjeros, el retrato ecuestre de Felipe III es
obra de Juan de Bolonia y el de Felipe IV es obra de Pietro Tacca.
En la escuela andaluza destacaron, Juan Martínez Montañés(1568-1649), Alonso
Cano (1601-1667) y Pedro de Mena y Medrano (1628-1688). El comercio de América
había convertido a Andalucía en la zona más rica de esa época, siendo Sevilla y
Granada los polos de atracción del arte del XVII. En contraposición a la escuela
castellana, Martínez Montañés, es la serenidad, el clasicismo, el sosiego y la búsqueda
de la belleza. De talla muy modelada, sus grandes paños dan grandiosidad a la
imagen. Su devoción va más dirigida al alma que a los sentidos, distando mucho su
equilibrada policromía, del desgarrado color castellano. Todo esto se aprecia en El
Cristo de la Clemencia (1603) en el que crea el tipo de Cristo andaluz, muy
humanizado, casi sin notas sangrientas, el Retablo de Santo Domingo (1605) y San
Jerónimo. Su Inmaculada (1628-31) de la Catedral de Sevilla, (La Cieguecita),
representa a joven ingenua, serena y melancólica, plena de dulzura y belleza.
Entre sus discípulos, está Juan de Mesa (1583-1627), de dedica
principalmente a la ejecución de figuras sueltas para cofradías y
particulares, entre las que sobresalen el Jesús del Gran Poder
(1620) y el Cristo de la Expiración de Vergara (1622).
Alonso Cano gana en hondura expresiva y en dinamismo a su
maestro Martínez Montañés. La búsqueda de la perfección, del
equilibrio y la idealización de los modelos, la plasmación de una
aplacible serenidad en sus figuras sustituye el dramatismo de otros
autores. Es el primer escultor andaluz que abandona la técnica del
estofado. En el retablo de Santa María de Lebrija (1628-38), en su
hierática imagen central se advierten algunas de sus
características: inclinar la cabeza a la derecha, el manto caído
dejando al descubierto uno de sus hombros, el apuntamiento de la
figura hacia los pies, la superficie ondulada de los paños. En la
Inmaculada del Facistol (1655) ; su aspecto fusiforme, de pequeño
tamaño, cabeza inclinada, grandes ojos, cabellos largos y actitud recogida, tuvo posteriormente imitadores.
Otras obras dignas de mención son: el San Diego de Alcalá,
en la Catedral de Granada la Virgen de Belén y los bustos
de San Pablo, Adán y Eva.
Pedro de Mena, mucho
más directo y realista,
comunicaba fácilmente los
estados de ánimo. Gusta
de la representación de los
temas
ascéticos
y
dolientes, la Magdalena
Penitente
(1664)
del
Museo de Valladolid, y el San Francisco de la Catedral del Toledo, de gran
tensión dramática. Otra de sus creaciones son los bustos de la Dolorosa y
el Ecce Homo, con frecuencia formando pareja, que consigue una gran
fuerza expresiva del patetismo y dolor. Realizó también la sillería del coro
de la Catedral de Málaga (1658), con cuarenta representaciones de santos.
José de Mora (1642-1724), discípulo de Alonso Cano, que llegó a ser
escultor del rey Carlos II, mucho más exaltado llegando a veces a lo teatral, nos dejó además de Dolorosas
y Ecce Homos, imágenes de San José, San Antonio y la Inmaculada. Continuador de Mora es José Risueño
( 1665-1732).
El gran imaginero murciano del siglo XVIII, Francisco Salzillo (1707-83), autor de magníficos pasos de
Semana Santa: la Caída (1752) completado con las imágenes independientes de la Verónica (1754), San
Juan y la Dolorosa (1755), el paso de la Oración del Huerto (1752), su obra maestra, la Cena (1760), el
Prendimiento (1756), el de la Flagelación (1778).Al final de su vida, desde 1776, se dedicó a realizar el
Nacimiento, casi un millar de figuras, de gran colorido y vitalidad en vestuarios, algunas de cuyas figuras
están ya dentro del pleno rococó.
4. LA PINTURA
4.1.- El lenguaje de la pintura barroca.
El interés persuasivo de la iglesia y la monarquía y la valoración de la burguesía protestante de lo individual y lo
cotidiano determinan la principal cualidad de la pintura barroca: su vinculación a la realidad, que es también
consecuencia de una evolución estilística, ya que, cuando en los últimos años del siglo XVI la justificación
puramente estética y el consciente antinaturalismo del manierismo agotan sus cauces expresivos, los artistas
barrocos usan la novedad formal plasmando en sus obras aquello que el manierismo rechazaba: la realidad y la
naturaleza.
Debido al independiente desarrollo de las escuelas pictóricas no son muchas las notas comunes que
caracterizan a la pintura barroca; señalamos las siguientes:
- Realismo. Se buscan los modelos de la naturaleza, sin
proceder a su idealización, incluso llegando al naturalismo,
la preocupación por la representación del estado
psicológico, de los sentimientos (dolor, alegría), etc. En no
pocas ocasiones la luz se pone al servicio del realismo.
- Predominio del color sobre el dibujo. En los grandes
maestros las manchas son las definidoras de las formas
(Velázquez o Rembrandt). Se pintan las cosas como se
ven en la realidad, con manchas de color y luz, perdiéndose
los detalles y con el contorno no precisado.
- Profundidad continua. En el barroco se abandona el
rigor de la perspectiva lineal, para obtener la sensación de
profundidad los procedimientos utilizados pueden ser líneas
convergentes, series de escorzos, un primer término
desmesurado, un primer término oscuro, juegos de luces,
plasmación
de
efectos
atmosféricos
- Hegemonía de la luz. Se abandona el esfumato de
Leonardo se pasa a planos de luz y sombras donde las
formas se dibujan con gran precisión. El barroco es el arte
de plasmar pictóricamente la luz y en correlación, la sombra juega un papel hasta entonces inédito,
especialmente en los primeros ensayos del estilo que han venido a denominarse Tenebrismo. En el Barroco la
forma se subordina a la luz, y en algunas ocasiones las formas pueden desvanecerse por debilidad o intensidad
del centelleo luminoso
.
- Libertad en la composición, es decir composición asimétrica y atectónica. La tendencia instintiva a
colocar la figura principal en medio y a pintar dos mitades de telas semejantes (simetría) se pierde, de la misma
manera que se desecha la malla de horizontales y verticales del arte clásico (composición tectónica). Se
prefiere todo aquello que muestre desequilibrio o sugiera que la escena continúa más allá de los límites del
marco. Esta composición atectónica se consigue mediante las líneas diagonales que sustituyen a las
composiciones piramidales del siglo anterior; a veces se usan formas partidas que indiquen que no todo cabe en
la tela
.
- Preocupación por plasmar el movimiento. La pintura barroca es la pintura de la vida y ésta no puede
representarse bajo formas estáticas. La turbulencia se antepone a la quietud; las figuras son inestables y los
escorzos y ondulaciones se multiplican. A veces este movimiento no existe y el exceso de quietud y austeridad
se debe relacionar con el deseo de vincular la obra con la trascendencia religiosa
.
- Técnicas. La importancia del color y el deseo de mostrarlo en toda su brillantez hace que se abandone el
temple y se generaliza el óleo y el uso del lienzo, a veces de grandes proporciones y la pintura sobre tabla casi
se abandona. La técnica del fresco se sigue utilizando para la pintura decorativa de las paredes.
- Temas. Aquí es donde la multiplicidad de escuelas provoca una absoluta variedad en los temas.
- En cuanto a los temas religiosos abundan la representaciones de la Virgen, como Inmaculada Concepción, la
Piedad, los pasajes evangélicos más relevantes, la caridad, los sacramentos (en especial la penitencia y la
eucaristía), series sobre la vida de los santos y sus experiencias religiosas, la visión de la muerte.
- El desnudo es proscrito de las representaciones religiosas, persistiendo únicamente en las alegorías y
mitologías.
.
- La fábula pagana se cultivará en Francia y Flandes
- Los holandeses destacarán en el retrato de grupo y el paisaje se convierte en género independiente y dentro
de él temas especiales como, escenas realistas ( de interiores y de vida cotidiana), marinas, batallas navales,
etc.
- También se desarrolla el cuadro de arquitectura, el bodegón, los de naturalezas muertas.
4.2.- La pintura italiana: naturalismo, clasicismo y barroco decorativo.
Miguel Angel Merisi, il Caravaggio, (1573-1610):
Introdujo una profunda revolución en la pintura italiana del XVII.
Dos son las características básicas de su obra, el naturalismo ,
rechazó los ideales clásicos; cuando pintaba una escena de tipo
religioso, introducía en los cuadros lo vulgar, las escenas, a la
gente corriente, sin ningún tipo de idealización. En segundo
lugar, el tenebrismo, para acentuar el realismo, realza sus
figuras y escenas por los efectos de luz, haciéndolas destacar
sobre el fondo oscuro, la luz no se difunde suavemente, sino
que surge de un vano lateral y cae sobre las figuras, sobre la
escena, delimitando claramente las formas iluminadas en las
que los colores son vivos e intensos y las zonas oscuras.
El tratamiento de los temas religiosos, como escenas
cotidianas, con toda su vulgaridad, hizo que en algunos casos
sus obras no fuesen bien aceptadas, producían la sensación de
falta de respeto hacia el tema y los personajes representados.
En su formación aparece la influencia de las escuelas de
Lombardía y Venecia, por la intensidad de su colorido y la
preocupación por el dominio de la luz, de esta primera etapa en
la Huida a Egipto y el Baco.
Los cuadros que pintó para San Luis de los Franceses: San
Mateo, la Vocación de San Mateo, , y el Martirio (1599-1602), el primero debió rehacerlo por considerarlo poco
adecuado, en el cuadro La Vocación de S. Mateo, Cristo y un apóstol se acercan desde la derecha, Mateo, el
recaudador, está sentado junto a unos amigos y parece ser el único en comprender que Cristo se dirige a él . El
brazo extendido de Jesús parece estar a una gran distancia, pero existe una corriente psicológica, casi tangible,
que fluye de Cristo al recaudador. La atención se concentra en la mano de Cristo, que evoca la de Dios Padre
de Michelangelo en la Sixtina, y que resalta entre el movimiento de avance del apóstol y el del caballero que, de
espaldas, se encuentra en primer plano. La intensa luz diagonal acentúa las expresiones faciales y desataca
sólo los elementos esenciales, reforzando la corriente psicológica que parte de la mano de Cristo y nos sugiere
el triunfo de la luz sobre las tinieblas espirituales, el cuidado repertorio de horizontales y verticales (ventanas,
línea de cabezas de Mateo y compañeros) y su contraste con las diagonales secundarias (espada y piernas de
los caballeros), y todo ello, resaltado por una luz focal.
Los cuadros de la iglesia de Santa María del Popolo (1600-01), la Crucifixión de San Pedro, , en la que S.
Pedro destaca sobre un fondo oscuro, rodeado de tres esbirros que alzan la cruz sobre la que está clavado, y la
Conversión de San Pablo, , en la que San Pablo tendido en el suelo alza sus manos hacia el cielo, formando un
semicírculo que ocupa la parte baja del cuadro, y que se continua con el cuerpo del caballo que ocupa la parte
superior.
De 1604, es el Santo Entierro de Cristo, y la Muerte de la
Virgen (1605-06), , en la que utilizó como modelo para la
Virgen a una mujer que había muerto ahogada en el Tiber.
Fuera del género religioso, el más abundante, merece la pena
señalar los retratos de Paulo V y el del Caballero de
Wignacourt, así como el Baco joven dentro del género
mitológico y Canasta de frutas dentro del bodegón.
Fue un rebelde, de vida muy tormentosa y carácter difícil.
Debió exiliarse de Roma por haber apuñalado a un hombre, se
refugió en Malta, de donde también debió salir huyendo.
Perseguido a atacado por sus enemigos, murió en una playa al
norte de Roma, en cuando solo contaba treinta y siete años de
edad.
Los Carraci, formaron una academia de pintura en Bolonia,
donde afirman que la creación pictórica debe seguir unas
normas fijas, estas normas proceden de las enseñanzas de
grandes
pintores renacentistas: Miguel Angel, Rafael,
Leonardo, del Correggio, de la escuela veneciana. Se trata
pues de un eclecticismo que permita la expresión de un
realismo idealizado, que busca la belleza ideal, que matiza la realidad, que expone las cosas no como son sino
como deberían ser; esta corriente tuvo una gran acogida entre los medios eclesiásticos que rechazaban el
naturalismo de Caravaggio por sacrílego y entre los medios intelectuales porque resucitan las posibilidades del
mundo clasicismo mitológico y alegórico. La naturaleza por la que se interesan los Carraci, es una naturaleza
ordenada, un paisaje bello, sereno y equilibrado.
Aníbal (1560-1609), su hermano Agustín (1557-1602) y su primo
Luis (1555-1619). De los tres el más dotado es Aníbal, comenzó su
formación en el manierismo tardío que abandona por la influencia de
los Bassano, de Correggio, de Tiziano, del Veronés, de Miguel Angel
y de Rafael. La mesura y la ponderación, el análisis de los
sentimientos y expresiones, la serenidad y la majestuosidad de los
modelos, la elegancia en la composición y el rico colorido
caracterizan sus obras.
Entre sus temas religiosos está la Asunción (1587) y Quo vadis,
Domine? (1602) representa el pasaje en el que según la tradición,
años después de la crucifixión, Cristo se le aparece a Pedro cuando
éste huía de su posible martirio, portando una cruz para asumir El,
en vez de su apóstol, de nuevo el martirio. La pintura muestra a
Cristo, cruz al hombro, corona de espinas y marcas en los pies. Su
bello cuerpo, visto de frente, resulta monumental y contrasta con la
brusquedad de la cruz echada hacia delante. El cuerpo, cálido y
natural y de gran movimiento, transmite su ritmo al manto del
costado izquierdo de la silueta. la luz, que entra por la izquierda, crea
un interesante contraste. El perfil de Pedro contrasta con el suave
rostro de Cristo y la línea diagonal de su manto repite la diagonal de
la cruz. Las figuras aparecen contenidas dentro del marco con
ayuda de las arquitecturas que aparecen a derecha e izquierda. El
paisaje se despliega en capas horizontales hasta un horizonte
interrumpido por la cabeza de Cristo.
La decoración de las bóvedas y paredes del Palacio Farnesio (1597-1604), de género mitológico, en el techo
dispone una serie de escenas independientes y sin deformación de perspectiva, en las que desarrolla los
amores de los dioses, con un sentido moralizante desarrolla el triunfo del amor divino sobre el profano.
Desarrolló también un tipo de paisaje clásico, ordenado, sereno, armónico, en el que con pequeñas figuras
desarrolla escenas bíblicas, Huida a Egipto (1604).
A continuación en este cuadro se exponen las características básicas de estas dos corrientes.
CORRIENTE NATURALISTA
Caravaggio
CORRIENTE CLASICISTA
Carraci
Inspiración en la realidad
Reacción contra los excesos
manieristas
Utilización de modelos reales,
generalmente de personas de aspecto
rústico
Creación de modelos para la
representación de pinturas
mitológicas
Representación de lo deforme y el dolor
Representación de una realidad
idealizada
Importancia del claroscuro, tenebrismo
Colorido de influencia veneciana
Empleo de la luz artificial e intencionada
Temas populares y religiosos
para resaltar las formas más significativas
Dramatismo y violencia
Composiciones ordenadas y
elegantes de herencia renacentista
Técnica de óleo sobre lienzo
Empleo de la técnica del fresco
Pintura decorativa:
Se desarrolla a lo largo del S XVII, la paredes y techos de iglesias y palacios se cubren de pinturas,
impulsadas por la Iglesias y la Aristocracia, con la finalidad de impresionar y envolver al espectador,
convenciéndolo de la grandiosidad, veracidad y legitimidad del poder que representa.
Las características fundamentales de esta corriente son:
•
•
•
•
•
Decoración de bóvedas y muros.
Perspectivas ilusionistas y escenográficas integradas en la arquitectura.
Movimiento de figuras en vuelo en cielos abiertos.
Ilusionismo y teatralidad.
Gran riqueza cromática.
Sus autores más representativos son:
Pietro da Cortona (1596-1669): Además de arquitecto, es el creador de este ilusionismo decorativo, recibe
influencias de los Carraci, del Veronés, del Correggio y de la escuela flamenca. Decoró las bóvedas de los
palacio Barberini y Pamphili de Roma y el palacio Pitti de Florencia.
Andrea Pozzo (1642-1709): Jesuíta, su obra maestra es la decoración de la bóveda de la Iglesia de San Ignacio
de Roma, con la representación del Triunfo de San Ignacio, en ella finge una arquitectura que prolonga los
elementos arquitectónicos reales, incluso simula una gran cúpula que no existe, creando unos extraordinarios
efectos
de
ilusión
óptica.
4.3.- La pintura flamenca y holandesa. Rubens y Rembrandt.
Escuela Flamenca:
En Flandes, la zona de la actual Bélgica, permanece unida a la corona española y a la Iglesia de Roma, lo que
explica por una parte su identificación con los ideales de la contrarreforma y la pujanza de la temática religiosa,
por otra parte la aristocracia impulsa el desarrollo de los asuntos profanos o mitológicos, que se plasman con un
carácter sensual y exuberante en grandes lienzos que cubren las estancias palaciegas.
Los temas costumbristas, las fiestas aldeanas, las bodas, son frecuentemente tratados, y en ellos el optimismo
y la alegría son característicos. En los bodegones, en las naturalezas muertas, son características las grandes
piezas de caza, la abundancia de alimentos y frutas.
Pedro Pablo Rubens (1577-1640):
Es sin duda el pintor más importante de esta escuela, en su pintura confluyen la tradición realista flamenca y las
influencias italianas, entre sus características más importantes podemos destacar:
•
•
•
•
•
•
•
Dinamismo y vitalidad.
Composiciones abiertas y predominio de las líneas diagonales y curvas.
Rico colorido de influencia veneciana.
Pincelada suelta y rápida.
Sensualidad y voluptuosidad.
Predominio del desnudo femenino y de las formas gruesas femeninas.
Gran variedad de temas: religioso, mitológico, retratos, paisajes...
Pintor muy prolífico, se le han llegado a atribuir más de tres mil obras, aunque actualmente se le atribuyen una
gran parte de ella a su taller.
De su primera etapa son las obras religiosas: Bautismo de Cristo, la Transfiguración, y la erección de la Cruz
(1610) y el Descendimiento (1611) estas últimas en la catedral de Amberes; además sobresalen la Piedad, la
Adoración de los Magos (1609), la Flagelación, La Sagrada Familia (1632-34).
Gusta de retrato femenino, utilizando como modelos a Isabel Brandt, su primera esposa y a Elena Fourment su
segunda esposa, tras enviudar, en 1626.
Trabaja con mayor libertad, en los temas mitológicos o paganos, con una gran colorido, y un tratamiento del
desnudo femenino que muestra su gusto por las formas gruesas y las pieles nacaradas, como el Rapto de las
Sabinas (1635-37), El Juicio de Paris (1638), Las Tres Gracias (1636-38), figura 31, la Vía Láctea.
Como paisajista, podemos afirmar que es el creador del paisaje flamenco, gusta de los suelos ondulados, los
árboles retorcidos, los caminos serpenteantes, en fin de todo lo que pueda reafirmar el dinamismo y el vitalismo,
como en el Regreso al Campo (1632-34).
Realizó gran cantidad de retratos de los personajes importantes de la época, siendo un gran fisonomista a la
vez que presta atención a telas y adornos o joyas, con una menor preocupación por captar la psicología del
personaje representado, retrato ecuestre del Duque de Lerma (1603), figura 32, de María de Medicis (1620).
Además de Pedro Pablo Rubens, es necesario mencionar dentro de esta escuela a:
Antonio Van Dyck (1599-1641):
Nacido en Amberes, con 18 años ya fue admitido en el gremio de los pintores y con 21 se convirtió en el
principal colaborador de Rubens, tras abandonar el taller del maestro paso por Italia (Roma, Génova, Venecia),
estableciéndose en Londres en 1632, hasta su muerte en 1641.
En su primera etapa sobresalen los temas religiosos el Beso de Judas, la Coronación de Espinas, la Virgen del
Rosario, en los que muestra un gran influencia de su maestro.
Sin embargo es el género de los retratos el más característico de su obra, puede ser considerado el creador de
la escuela inglesa del retrato, del rey Carlos I (1638), de Guillermo II de Orange y su Esposa, el autorretrato del
pintor y Sir Edmion Porter (1635), figura 33, en todos ellos dignifica al retratado con un exquisito refinamiento
tanto en las actitudes en los que les representa como con las tonalidades plateadas que acentúan su aspecto
distinguido y elegante.
Jacobo Jordaens (1593-1678):
Es discípulo de Van Noort, maestro de Rubens y posteriormente discípulo y colaborador de Rubens, en sus
obras religiosas y mitológicas sigue a su maestro, domina el colorido y las formas, pero la influencia del
naturalismo y de la escuela flamenca, le llevan a prestar atención a los temas costumbristas, que plasma con
verdadero realismo, prefiriendo los modelos populares, los ambientes rusticos, y los juegos de luces del
tenebrismo, Jordaens es por tanto el maestro de una escuela pictórica de tendencia popular que se desarrolla
paralelamente a la pintura oficial. Ejemplos de esta tendencia y autor son: El Rey bebe (1638-40), El Sátiro en
casa de un campesino (1617-1620).
Otros autores de esta escuela son:
GÉNERO
AUTORES
Retrato
González Conques (+1684)
Bodegón
Frans Snyders (+1657)Jan Fyt (+1661)Paul de Vos ((+1678)
Paisaje
Jean Wildens (+1653)Jacques d'Artois (+1686)
Costumbres
Adriuaen Brouwer (+1638)David Teniers, el Joven (+1690)
Escuela Holandesa:
En los Países Bajos, la zona de la actual Holanda, independiente de hecho desde principios del S. XVII,
reconocida por la Paz de Westfalia de 1640, y defensora de los ideales religiosos reformistas, va a generar una
escuela pictórica independiente propiciada por la estructura social democrático-burguesa y por la religiosidad
protestante.
El desarrollo del protestantismo, provoca la casi total desaparición de los imágenes, reduciendo el tema
religioso a la representación escasa de escenas bíblicas.
La severidad de las costumbres, la no presencia de obras de temática mitológica.
La burguesía, se va a convertir en el cliente de una pintura en la que el artista, no va a disfrutar del
reconocimiento social que disfruta en otras zonas de la Europa Barroca, las obras destinadas a decorar las
dependencias burguesas, van a ser de escaso tamaño a la vez que el número de obras que se realizan en este
periodo será muy abundante.
Además del retrato, individual y colectivo, los interiores burgueses o escenas domésticas, las escenas
costumbristas, los paisajes, las representaciones de animales, las marinas y los bodegones serán los géneros
predominantes.
Entre los retratistas sobresale Frans Hals (1580-1666):
Nacido en Malinas, aunque su familia se traslada a Harlem, donde va a desarrollar su obra, es el creador del
retrato colectivo, se trata de pintar figuras que forman un conjunto, que se relacionan, que se comunican unas
con otras, son retratos de corporaciones, donde los directivos de estas entidades deseaban perpetuar su paso
por las mismas, como el Banquete de los Oficiales de la Milicia de San Adrián (1627), los Arcabuceros de San
Jorge (1639) y los Regentes del Hospicio de Ancianos (1664).
Al principio Hals, pinta retratos de personas aisladas, con un colorido vivo y alegre, posteriormente su colorido
se reduce a tonos más serios, en los que predominan el blanco y el negro.
Su capacidad para reproducir en las figuras la psicología del retratado es característica.
Rembrandt Van Rijn (1606-1669):
Es sin duda el pintor más importante de esta escuela, entre sus características sobresalen:
•
•
•
•
•
•
•
Influencia de Caravaggio en el realismo y en la utilización de la luz.
Empleo del claroscuro que se degrada en doradas penumbras. La luz tiene valor simbólico y
psicológico, a la vez que formal.
Utilización de formas sugeridas por manchas densas y amplias.
Pincelada suelta y de grandes y espesos empastes.
Realismo impregnado de idealismo y espiritualidad.
Preocupación por captar la psicología del retratado, su estado anímico.
Gran variedad de temas: religioso, mitológico, retratos, retratos colectivos, bodegones, paisajes.
Pintor de gran cultura, se interesó por los temas más variados:
•
•
•
•
•
•
Tema mitológico: Danae (1636).
Tema histórico: Aristóteles contemplando el busto de Homero (1653).
Tema religioso: La cena con Emaus (1628-29), Negación de San Pedro (1660), el Descendimiento
(1634).
Tema costumbrista: Joven bañándose (1655), Buey desollado (1655).
Retratos individuales: varios autorretratos, Retrato del pintor con Saskia.
Retratos colectivos: Ronda de Noche (1642), figura 34, Los Síndicos de los Pañeros (1661), La lección
de anatomía del Doctor Tulp (1632), figura 35.
Su evolución pictórica sigue paralela a su vida, en un primer momento el éxito le sonríe, tiene grandes ingresos,
es aceptado en los más altos círculos sociales, se casa con una joven de la alta burguesía local; en 1642, pintó
la Ronda de Noche, el cuadro no agradó y el desacuerdo entre su estilo y el gusto estético de sus
contemporáneos fue total, además coincide este momento con la muerte de su esposa Saskia, su relación con
Hendrikje Stoffels, niñera de su hijo Tito, de condición social humilde y con la que pudo contraer matrimonio, por
el testamento de Saskia, no es aceptada por la puritana sociedad holandesa, este rechazo social se suma a la
ruina en sus negocios, su vejez sombría y en la ruina, se vio agravada con la soledad tras la muerte de su hijo y
de Hendrikje.
Otros autores de esta escuela son:
GÉNERO
AUTORES
Bodegón
Claesz (+1661)
Heda (+1680)
Kalf (+1693)
Paisaje
Salomon Ruysdael (+1670)
Jacob Ruysdael (+1682)
Meindert Hobbema (+1709)
Willem van Velde (+1692) - Marinas
Jean van Goyen (+1656) - Ríos
Costumbres
Adrián van Ostade (+1685)
Pieter de Hooch (+1683)
Gabriel Metsu
Interiores burgueses
Gerard Teborch (+1681)
Veermer de Delft (+ 1675)
Animales
Wouwerman (+ 1668) – Caballos
Albert Cuyp (+1691)
Paul Potter (+1654) – Vacas
4.4.- La pintura española.
Podemos señalar las siguientes características definidoras:
•
•
•
•
•
•
•
El mecenazgo de la Corte y la Iglesia.
Ausencia de lo heróico y los tamaños superiores al natural. Se prefiere un equilibrado naturalismo, se
opta por la composición sencilla y nada teatral o escenográfica.
Predominio de la temática religiosa, especialmente en su expresión ascética o mística, tratada con
sencillez y credibilidad.
Ausencia de sensualidad.
Influencia del realismo y del tenebrismo de origen italiano.
Otros temas son el retrato, la mitología, el bodegón, sobe todo en Zurbarán y Sanchéz Cotán,
Velázquez incorpora del paisaje y la fábula pagana y el género histórico.
Tres son los focos artísticos: Valencia, Sevilla y Madrid.
4.4.1.- La corriente naturalista: Ribera y Zurbarán.
Durante el reinado de Felipe III subsistían todavía las últimas influencias del manierismo italiano. Los pintores
se reunían en torno al monasterio del Escorial pero poco a poco se fue dejando sentir la influencia de
Caravaggio en lo que ha venido a llamarse la escuela tenebrista española. La figura más destacada del
momento es Francisco Ribalta (1564-1628). Es probable que su aprendizaje se realizara junto a Navarrete el
Mudo, en el Monasterio del Escorial y donde conociera las obras de los pintores italianos en las colecciones
reales, quizás viajara a Italia entre 1616 y 1620 y que conociera directamente las obras de Caravaggio y sus
seguidores. Lo más interesante de su colección es el tratamiento de los temas místicos, donde el tenebrismo
suele ser ostensible, además del brillante colorido y de la seguridad en el dibujo, entre su obras destacan
Cristo abrazando a S. Bernardo (1627-28), San Francisco abrazado al Crucificado (1620) como en Visión de
San Francisco (1620).
José de Ribera (1591-1662)
A mediados del siglo XVII, Felipe IV y su valido, el Conde-duque de Olivares, convirtieron la corte en el principal
centro artístico de la Península. El mejor exponente de la corriente tenebrista española fue José de Ribera,
nacido en Játiva (Valencia) Establecido en Italia desde1611, recibió el apodo de “Il Spagnoleto”, nunca más
volvería a España, instalándose definitivamente en Nápoles en 1616. Quizá pudo haber trabajado en el taller
valenciano de Ribalta, donde se inicia en el tenebrismo. El naturalismo temático de Ribera se centra en la
pintura de personajes ancianos, mendigos, santos, figura 37; pero siempre pintados con una gran dignidad, sin
exacerbar el sentido cruel o morboso, desmostrando un perfecto dominio de lo anatómico como en El Martirio
de San Bartolomé (1639). Algunos estudiosos han notado en Ribera un afán constante de representar la ruina
del cutis humano. Aparecería como el pintor de las frentes arrugadas, los dedos ásperos, los muslos delgados
que permiten la visión de los huesos como ocurre en el San Andrés, figura 36. En su repertorio figuraron
también, protagonistas femeninos que destacan por su encanto, la Virgen en la Inmaculada (1635), el triunfo de
María Magdalena (1636), y algunas santas como Santa Inés (1641), que corresponden al periodo más crucial de
su carrera artística, a partir de la década de los 40, cuando su visión naturalista se disgrega cada vez más
hacia una mayor sensualidad, el color se vuelve más refinado y la luz más difusa, superado el tenebrismo inicial,
figura 38.
Destacó también como grabador, y aunque sus temas más frecuentes son los religiosos, encontramos pintura
de género mitológico , Apolo y Marsias (1637), Venus y Adonis, y retratos de personajes de historia antigua
como Diógenes (1637) o más cercanos en el tiempo como el retrato ecuestre de D. Juan de Austria (1647), a
veces como retratista no tiene pudor en representar las deformidades humanas la mujer barbuda (1631) o el
Patizambo (1642).
Francisco de Zurbarán (1598-1664)
Nacido en Fuente de Cantos, se traslada a Sevilla, en 1614, formándose en el taller de Pedro Díaz de
Villanueva, un pintor de imágenes.
De este período es Santa Casilda para la que quizás utilizó un modelo escultórico, en la que sobresale una de
sus características fundamentales: la riqueza del colorido y el uso suave del mismo.
Su obra es muy abundante, y se puede distinguir un primer periodo en que hay una presencia del tenebrismo y
del espiritualismo ascético pasando en un segundo periodo a partir de la mitad de siglo a las formas suaves y
delicadas propias de la escuela sevillana de ese periodo, este periodo coincide con una crisis en la carrera
artística de Zurbarán, que vió disminuir su clientela habitual y buscó en los conventos hispanoamericanos
nuevos encargos (Convento de San Francisco de Lima y Convento de la Buena Muerte de Lima), la crisis de
Zurbarán coincide con el apogeo de Murillo.
Las obras más conocidas de Zurbarán son los santos de las Ordenes Religiosas, figura 39. Dota a sus figuras
de un gran naturalismo y de un profundo espíritu religioso
En cuanto a las obras conventuales, se pueden destacar tres conjuntos:
1. La serie del Convento de la Merced (desde 1628), en el que sobresale la Visión de San Pedro Nolasco
(1629) en la puede apreciarse ese tratamiento individualizado y el tan característico modelado de los tejidos,
2.
La
serie
de
la
Cartuja
de
Jerez
(desde1637)
y
3. La serie el Monasterio de Guadalupe (1638-1645).
Se ha hablado de Zurbarán como del pintor de monjes, aunque los temas monacales en realidad sólo
representan aproximadamente la mitad de su producción. Sus personajes, aún en composiciones de
numerosas figuras, presentan una característica muy específica: su aislamiento y su independencia respecto a
los demás.
El mejor período de su carrera artística, es la década de los 30, en ella realiza Santo Tomás de Aquino (1631),
que sobresale por su realismo, la riqueza del colorido y la fuerza expresiva del rostro.
En 1634, fue llamado a la Corte para participar en la decoración del Salón de Reinos del Buen Retiro y ahí nos
dejó la Defensa de Cádiz contra los ingleses y la serie de los Trabajos de Hercules.
Volverá a Madrid, en 1658, donde pinta cuadros de altar y oratorio, Cristo tras la flagelación (1661), Virgen con
el niño Jesús y san Juan (1662), Inmaculada Concepción (1661), obras en las que muestra su transformación al
utilizar líricamente la luz y tratar los temas con una suavidad inexistente en sus primeras obras.
Sus bodegones, aunque escasos fueron muy notables, sus naturalezas muertas son una mera y simple
exposición de objetos.
4.4.2.- El pleno barroco: Velázquez. Murillo.
Diego de Silva y Velázquez (1599-1660)
En 1611, con doce años, tras un corto periodo como aprendiz en el taller de Francisco Herrera el Viejo, ingresa
en el taller de Francisco Pacheco, con cuya hija contraerá matrimonio.
Etapa de formación (1617-1622)
A los 18 consiguió licencia para pintar, de sus maestros tomó los principios manieristas y academicistas además
del tenebrismo. En este periodo, caracterizado por el tratamiento naturalista, los temas preferidos son los:
· Bodegones con figuras: El aguador de Sevilla (1620), figura 41, Vieja friendo huevos (1618)
·
Retratos:
Retrato
de
Sor
Francisca
Jerónima
de
la
Fuente
(1620)
· Escenas religiosas: Cristo en casa de Marta y María, la Adoración de los Magos (1619)
Características de este periodo son: el tenebrismo, con los fuertes contrastes de luces y sombras, predominio
de los colores terrosos, sencillez en la composición.
Etapa de madurez (1623-1660)
Este periodo puede subdividirse a su vez, en tres, coincidiendo los hitos con sus viajes a Italia.
1623-1631:
Velázquez viaja a la Corte, logrando su propósito de establecerse en ella, hay un abandono de la temática
religiosa y de los bodegones, para concentrase en el género retratista.
Estos retratos, tienen como características: la sencillez en la composición, el realismo, la escasa preocupación
por los fondos, la elegancia que emanan los personajes y el estatismo, son retratos de cuerpo entero, en busto,
de tres cuartos, sobresalen diversos retratos del monarca y del Infante D. Carlos (1625-28), y los primero
retratos de bufones el de Calabacillas.
En encuentro con Rubens, que visita Madrid, en 1628, le orientó hacia el humanismo y la mitología, además de
animarlo a continuar su formación en Italia, antes pintó Los Borrachos o el Triunfo de Baco (1629), en el
muestra al Baco mitológico entre campesinos andaluces, señalando la principal característica de su pintura
mitológica, la concepción burlesca e irónica de la misma.
Desde 1629 a 1631, realiza el viaje a Italia, donde conocerá la obra de los pintores renacentistas romanos y
venecianos, visitando además Ferrara y Nápoles, donde contacto con el pintos español Rivera; durante este
viaje realizó La Fragua de Vulcano, de género mitológico y la Túnica de José, en todos ellos se advierte la
influencia de los pintores italianos.
1631-1648:
En este periodo se produce el apogeo del maestro, la influencia italiana hace que su dibujo haga más suelto,
sus figuras pierden rigidez, el espacio se llena de aire, presagiando la perspectiva aérea y se colorea de grises,
ocres y verdes suaves y armónicos. La producción pictórica en esta etapa es muy abundante.
De este periodo son los cuadros religiosos: Cristo crucificado del Prado (1631), la Coronación de la Virgen y los
Eremitas, Cristo atado a la columna (1632).
Entre sus retratos: El Conde-Duque de Olivares (1638), figura 42, Felipe IV, figura 43, el Príncipe Baltasar
Carlos (1635), (retratos ecuestres), Felipe IV, figura 45, y D. Fernando de Austria (con traje de caza). Y los
retratos de los bufones Pablillos de Valladolid, el niño de Vallecas, el primo.
Dentro del género histórico, pinta la Rendición de Breda o Las Lanzas (1634-35).
Además los retratos imaginarios de los filósofos Esopo y Menipo.
1648-1660:
Velázquez realizó un segundo viaje a Italia, entre 1649 y 1651, con el encargo real adquirir cuadros y
antigüedades para las galerías reales hispanas, en este viaje realiza el retrato de Inocencio X, el de su criado
Juan Pareja y los dos cuadros del Jardín de Villa Medicis, considerados un claro precedente de la pintura de
Corot y el impresionismo, también realizó en el viaje la Venus del Espejo, uno de los pocos desnudos de la
historia de la pintura española.
En este período, Velázquez perfecciona la técnica, consiguiendo plasmar la perspectiva aérea, su pincelada
suelta emplea cada vez menos cantidad de pasta pictórica, cuida la ambientación y los detalles.
Son de este período, los retratos de la Infanta Margarita y el de la Reina Mariana de Austria.
En dos obras, se puede resumir la aportación de Velázquez a la historia de la pintura: Las Meninas ( 1656),
figura 44, y las Hilanderas o la Fábula de Aracne (1657), figura 45.
En las Meninas, evoca la vida cotidiana de la familia real, que aparece alrededor de la Infanta Margarita, de sus
damas de honor y de los criados enanos, en el salón en que Velázquez (que se autorretrata en la penumbra)
se encuentra pintando a los reyes (reflejados en el espejo), al fondo en la puerta abierta el aposentador observa
la escena, el pintor obtiene la sensación de profundidad mediante la alternancia de espacios iluminados con
diferente intensidad.
En las Hilanderas, sitúa el mito de Aracne, la habilidosa tejedora perseguida por Atenea en el taller de tapices
de Santa Bárbara, el mito va tejiéndose en las formas de un tapiz al fondo, mientras en un primer plano las
obreras trabajan, lo real y lo mítico se funden en tonos amortiguados y templados que tienen toda su delicadeza
en el tapiz, donde se desarrolla la escena principal con los protagonistas rodeados de una intensa luz.
Velázquez, sintetizó los estilos del XVI y XVII, renacimiento romano y escuela veneciana, tenebrismo, barroco
flamenco y naturalismo hispano.
Neoclásicos como Ingres, románticos como Delacroix, impresionistas como Manet y Degas, fauves como
Matisse, los expresionistas alemanes, surrealistas como Dalí, sin olvidar al mismo Goya van a ser sin duda
deudores de Velázquez.
Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682)
Nació en Sevilla, donde vivió la mayor parte de su vida, inicio su formación a los diez años, con Juan del
Castillo, aunque sin duda conoció las obras de Zurbarán y de Ribera, la influencia de estos maestros es
evidente en las obras de su juventud, además de las influencias de la pintura flamenca y veneciana.
Es uno de los pintores que más popularidad han alcanzado dentro y fuera de España, sin duda alguna debido a
que su pintura delicada y suave coincide con el gusto imperante en toda Europa en el S. XVIII. Murillo, no
pintará santos ascetas y viriles, su pintura se acerca más a lo familiar, al intimismo.
En sus primeras obras queda de manifiestos su formación realista, con predominio de tonalidad ocres y
terrosas, un tratamiento de la luz muy marcado por el tenebrismo, con modelos compactos e individualizados,
serie del convento de San Francisco (1645), su primer encargo importante; a partir de la mitad de siglo el uso de
la luz se hace más generalizado y su colorido se enriquece, Sagrada Familia del Pajarito (1650), Adoración de
los Pastores (1655), en 1658 Murillo viaja a la Corte, entra en contacto con Velázquez y conoce las colecciones
reales, as u regreso en 1660, fundó la Academia de Dibujo, siendo responsable de la dirección de la misma
hasta noviembre de 1663, en que fue sustituido por Valdés Leal.
Murillo se va a interesar por los problemas atmosféricos y la captación del espacio, abandona el estatismo
anterior y ahora sus cuadros son suavemente dinámicos, sus modelos de canon más pequeño, adquieren la
suavidad, la gracia y la elegancia que caracterizan la plenitud del pintor, serie de la Iglesia de Santa María la
Blanca de Sevilla (1665), serie del convento de los Capuchinos (1665-70) y serie del Hospital de la Caridad
(1670-74).
Son numerosas las representaciones de temas marianos, las Inmaculadas son una de sus creaciones más
afortunadas, envuelve a María en un manto azul, que cubre parte del hábito blanco, rodeándola de ángeles,
Inmaculada de Soult (1676-78).
Refleja en sus pinturas religiosas, la religiosidad intimista, amable y sentimental el Buen Pastor (1665), San
Juan Bautista niño (1665).
Sin embargo en su pintura de niños de carácter totalmente profano , presenta una interpretación amable de
realidades más bien crueles, plasmando la vitalidad del mundo picaresco, figura 46, con un incomparable
virtuosismo técnico, Niño pordiosero (1650), Niños comiendo melón (1650)
Juan Valdés Leal (1622-1690)
Es un pintor de temperamento opuesto a Murillo, inclinado más a lo violento y exagerado, gran colorista y fácil
en el dibujo, destaca sobre todo por la serie que realizó entre 1671 y 1672 para el Hospital de la Caridad, en la
que culmina el barroquismo, representando la vanidad de las cosas terrenas, siguiendo un sentimiento
moralizante al recordar al espectador su último fin, presentando féretros abiertos, cadáveres putrefactos (Finis
gloraie mundi), figura 47, y la muerte dominando los arrumbados atributos de la gloria mundana (In ictu oculi).