Arte
Arte
Arte
El arte (del latín ars, artis, y este del griego τέχνη téchnē)1 es
entendido generalmente como cualquier actividad o producto
realizado con una finalidad estética y también comunicativa,
mediante la cual se expresan ideas, emociones y, en general,
una visión del mundo, a través de diversos recursos, como los
plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos.2 El arte
es un componente de la cultura, reflejando en su concepción
las bases económicas y sociales, y la transmisión de ideas y
valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del
espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición
del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual,
mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función cambió
con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente
Alegoría del arte (1690-1694), de Sebastiano Ricci.
estético y una función social, pedagógica, mercantil o
simplemente ornamental.
La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas, dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían
según la cultura, la época, el movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. El vocablo ‘arte’
tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto
de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad: se habla así de “arte culinario”, “arte médico”, “artes
marciales”, “artes de arrastre” en la pesca, etc. En ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento, experiencia. Sin
embargo, más comúnmente se suele considerar al arte como una actividad creadora del ser humano, por la cual produce una serie
de objetos (obras de arte) que son singulares, y cuya finalidad es principalmente estética. En ese contexto, arte sería la
generalización de un concepto expresado desde antaño como “bellas artes”, actualmente algo en desuso y reducido a ámbitos
académicos y administrativos. De igual forma, el empleo de la palabra arte para designar la realización de otras actividades ha
venido siendo sustituido por términos como ‘técnica’ u ‘oficio’. En este artículo se trata de arte entendido como un medio de
expresión humano de carácter creativo.
Índice
Concepto
Evolución histórica del concepto de arte
Visión actual
Clasificación
Elementos del fenómeno artístico
Disciplinas artísticas
Estilos artísticos
Géneros artísticos
Técnicas artísticas
Restauración
Estética
Sociología del arte
Psicología del arte
Crítica de arte
Historiografía del arte
Historia del arte
Arte en la prehistoria (ca. 25000-3000 a. C.)
Arte antiguo (ca. 3000-300 a. C.)
Arte clásico (1000-300 d. C.)
Arte en la Alta Edad Media (siglo IV-siglo X)
Arte en la Baja Edad Media (900-1400)
Arte en la Edad Moderna (1400-1800)
Arte no europeo
Arte en la Edad contemporánea (1800-actualidad)
Véase también
Referencias
Bibliografía
Enlaces externos
Concepto
La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un
acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo
del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, entre ellas:
«el arte es el recto ordenamiento de la razón» (Tomás de Aquino);
«el arte es aquello que establece su propia regla» (Schiller); «el arte
es el estilo» (Max Dvořák); «el arte es expresión de la sociedad»
(John Ruskin); «el arte es la libertad del genio» (Adolf Loos); «el
arte es la idea» (Marcel Duchamp); «el arte es la novedad» (Jean
Dubuffet); «el arte es la acción, la vida» (Joseph Beuys); «arte es
todo aquello que los hombres llaman arte» (Dino Formaggio); «el
arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad» (Pablo Picasso);
«arte es vida, vida es arte» (Wolf Vostell). El concepto ha ido Atributos de la pintura, la escultura y la
arquitectura (1769), de Anne Vallayer-Coster.
variando con el paso del tiempo: hasta el Renacimiento, arte solo se
consideraban las artes liberales; la arquitectura, la escultura y la
pintura eran “manualidades”. El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través
del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más
práctica hasta la ornamental, puede tener un contenido religioso o simplemente estético, puede ser duradero o efímero. En el siglo
XX se pierde incluso el sustrato material: decía Beuys que la vida es un medio de expresión artística, destacando el aspecto vital,
la acción. Así, todo el mundo es capaz de ser artista.
El término arte procede del latín ars, y es el equivalente al término griego τέχνη (téchne, de donde proviene ‘técnica’).
Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas eran tanto
el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el poeta. Con el tiempo la derivación latina (ars -> arte) se utilizó para
designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo; y la derivación griega (téchne -> técnica), para
aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso.3 En la actualidad, es difícil
encontrar que ambos términos (arte y técnica) se confundan o utilicen como sinónimos.
Evolución histórica del concepto de arte
En la antigüedad clásica grecorromana, una de las principales cunas de la civilización occidental y primera cultura que reflexionó
sobre el arte, se consideraba el arte como una habilidad del ser humano en cualquier terreno productivo, siendo prácticamente un
sinónimo de ‘destreza’: destreza para construir un objeto, para comandar un ejército, para convencer al público en un debate, o
para efectuar mediciones agronómicas. En definitiva, cualquier habilidad sujeta a reglas, a preceptos específicos que la hacen
objeto de aprendizaje y de evolución y perfeccionamiento técnico. En cambio, la poesía, que venía de la inspiración, no estaba
catalogada como arte. Así, Aristóteles, por ejemplo, definió el arte como aquella «permanente disposición a producir cosas de un
modo racional», y Quintiliano estableció que era aquello «que está basado en un método y un orden» (via et ordine).4 Platón, en
el Protágoras, habló del arte, opinando que es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia, a través de un
aprendizaje. Para Platón, el arte tiene un sentido general, es la capacidad creadora del ser humano.5 Casiodoro destacó en el arte
su aspecto productivo, conforme a reglas, señalando tres objetivos principales del arte: enseñar (doceat), conmover (moveat) y
complacer (delectet).6
Con el manierismo comenzó el arte moderno: las cosas ya no se representan tal como son, sino tal como las ve el artista. La
belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista, basada en la ciencia, a las múltiples bellezas del manierismo,
derivadas de la naturaleza. Apareció en el arte un nuevo componente de imaginación, reflejando tanto lo fantástico como lo
grotesco, como se puede percibir en la obra de Brueghel o Arcimboldo. Giordano Bruno fue uno de los primeros pensadores que
prefiguró las ideas modernas: decía que la creación es infinita, no hay centro ni límites –ni Dios ni hombre–, todo es movimiento,
dinamismo. Para Bruno, hay tantos artes como artistas, introduciendo la idea de originalidad del artista. El arte no tiene normas,
no se aprende, sino que viene de la inspiración.9
Los siguientes avances se hicieron en el siglo XVIII con la Ilustración, donde comenzó a producirse cierta autonomía del hecho
artístico: el arte se alejó de la religión y de la representación del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista, centrándose
más en las cualidades sensibles de la obra que no en su significado.10 Jean-Baptiste Dubos, en Reflexiones críticas sobre la
poesía y la pintura (1719), abrió el camino hacia la relatividad del gusto, razonando que la estética no viene dada por la razón,
sino por los sentimientos. Así, para Dubos el arte conmueve, llega al espíritu de una forma más directa e inmediata que el
conocimiento racional. Dubos hizo posible la popularización del gusto, oponiéndose a la reglamentación académica, e introdujo
la figura del ‘genio’, como atributo dado por la naturaleza, que está más allá de las reglas.
En el romanticismo, surgido en Alemania a finales del siglo
XVIII con el movimiento denominado Sturm und Drang, triunfó
la idea de un arte que surge espontáneamente del individuo,
desarrollando la noción de genio –el arte es la expresión de las
emociones del artista–, que comienza a ser mitificado.11 Autores
como Novalis y Friedrich von Schlegel reflexionaron sobre el
arte: en la revista Athenäum, editada por ellos, surgieron las
primeras manifestaciones de la autonomía del arte, ligado a la
naturaleza. Para ellos, en la obra de arte se encuentran el interior
del artista y su propio lenguaje natural.12
Richard Wagner recogió la ambivalencia entre lo sensible y lo espiritual de Schopenhauer: en Ópera y drama (1851), Wagner
planteó la idea de la “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk), donde se haría una síntesis de la poesía, la palabra –elemento
masculino–, con la música –elemento femenino–. Opinaba que el lenguaje primitivo sería vocálico, mientras que la consonante
fue un elemento racionalizador; así pues, la introducción de la música en la palabra sería un retorno a la inocencia primitiva del
lenguaje.14
A finales del siglo XIX surgió el esteticismo, que fue una reacción al utilitarismo imperante en la época y a la fealdad y el
materialismo de la era industrial. Frente a ello, surgió una tendencia que otorgaba al arte y a la belleza una autonomía propia,
sintetizada en la fórmula de Théophile Gautier “el arte por el arte” (l'art pour l'art), llegando incluso a hablarse de “religión
estética”.15 Esta postura pretendía aislar al artista de la sociedad, para que buscase de forma autónoma su propia inspiración y se
dejase llevar únicamente por una búsqueda individual de la belleza.16 Así, la belleza se aleja de cualquier componente moral,
convirtiéndose en el fin último del artista, que llega a vivir su propia vida como una obra de arte –como se puede apreciar en la
figura del dandi–.17 Uno de los teóricos del movimiento fue Walter Pater, que influyó sobre el denominado decadentismo inglés,
estableciendo en sus obras que el artista debe vivir la vida intensamente, siguiendo como ideal a la belleza. Para Pater, el arte es
“el círculo mágico de la existencia”, un mundo aislado y autónomo puesto al servicio del placer, elaborando una auténtica
metafísica de la belleza.18
Por otro lado, Charles Baudelaire fue uno de los primeros autores que analizaron la relación del arte con la recién surgida era
industrial, prefigurando la noción de “belleza moderna”: no existe la belleza eterna y absoluta, sino que cada concepto de lo bello
tiene algo de eterno y algo de transitorio, algo de absoluto y algo de particular. La belleza viene de la pasión y, al tener cada
individuo su pasión particular, también tiene su propio concepto de belleza. En su relación con el arte, la belleza expresa por un
lado una idea “eternamente subsistente”, que sería el “alma del arte”, y por otro un componente relativo y circunstancial, que es el
“cuerpo del arte”. Así, la dualidad del arte es expresión de la dualidad del hombre, de su aspiración a una felicidad ideal
enfrentada a las pasiones que le mueven hacia ella. Frente a la mitad eterna, anclada en el arte clásico antiguo, Baudelaire vio en
la mitad relativa el arte moderno, cuyos signos distintivos son lo transitorio, lo fugaz, lo efímero y cambiante –sintetizados en la
moda–. Baudelaire tenía un concepto neoplatónico de belleza, que es la
aspiración humana hacia un ideal superior, accesible a través del arte. El
artista es el “héroe de la modernidad”, cuya principal cualidad es la
melancolía, que es el anhelo de la belleza ideal.19
La estética sociológica tuvo una gran vinculación con el realismo pictórico y con movimientos políticos de izquierdas,
especialmente el socialismo utópico: autores como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier y Pierre Joseph Proudhon defendieron
la función social del arte, que contribuye al desarrollo de la sociedad, aunando belleza y utilidad en un conjunto armónico. Por
otro lado, en el Reino Unido, la obra de teóricos como John Ruskin y William Morris aportó una visión funcionalista del arte: en
Las piedras de Venecia (1851-1856) Ruskin denunció la destrucción de la belleza y la vulgarización del arte llevada a cabo por la
sociedad industrial, así como la degradación de la clase obrera, defendiendo la función social del arte. En El arte del pueblo
(1879) pidió cambios radicales en la economía y la sociedad, reclamando un arte “hecho por el pueblo y para el pueblo”. Por su
parte, Morris –fundador del movimiento Arts & Crafts– defendió un arte funcional, práctico, que satisfaga necesidades materiales
y no solo espirituales. En Escritos estéticos (1882-1884) y Los fines del arte (1887) planteó un concepto de arte utilitario pero
alejado de sistemas de producción excesivamente tecnificados, próximo a un concepto del socialismo cercano al corporativismo
medieval.21
Por otro lado, la función del arte fue cuestionada por el escritor ruso Lev Tolstoi: en
¿Qué es el arte? (1898) se planteó la justificación social del arte, argumentando que
siendo el arte una forma de comunicación solo puede ser válido si las emociones que
transmite pueden ser compartidas por todos los hombres. Para Tolstoi, la única
justificación válida es la contribución del arte a la fraternidad humana: una obra de
arte solo puede tener valor social cuando transmite valores de fraternidad, es decir,
emociones que impulsen a la unificación de los pueblos.22
Visión actual
El siglo XX ha supuesto una radical transformación del concepto de arte:
la superación de las ideas racionalistas de la Ilustración y el paso a
conceptos más subjetivos e individuales, partiendo del movimiento
romántico y cristalizando en la obra de autores como Kierkegaard y
Nietzsche, suponen una ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza
clásica. El concepto de realidad fue cuestionado por las nuevas teorías
científicas: la subjetividad del tiempo de Bergson, la Teoría de la
relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la teoría del psicoanálisis de
Freud, etc. Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen que el arte cambie
de función, debido a que la fotografía y el cine ya se encargan de plasmar
la realidad. Todos estos factores producen la génesis del arte abstracto, el
artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar
Fuente, de Marcel Duchamp. El siglo XX
sus sentimientos.26 El arte actual tiene oscilaciones continuas del gusto,
supone una pérdida del concepto de
cambia simultáneamente junto a este: así como el arte clásico se sustentaba belleza clásica para conseguir un mayor
sobre una metafísica de ideas inmutables, el actual, de raíz kantiana, efecto en el diálogo artista-espectador.
encuentra gusto en la conciencia social de placer (cultura de masas).
También hay que valorar la progresiva disminución del analfabetismo,
puesto que antiguamente, al no saber leer gran parte de la población, el arte gráfico era el mejor medio para la transmisión del
conocimiento –sobre todo religioso–, función que ya no es necesaria en el siglo XX.
Una de las primeras formulaciones fue la del marxismo: de la obra de Marx se desprendía que el arte es una “superestructura”
cultural determinada por las condiciones sociales y económicas del ser humano. Para los marxistas, el arte es reflejo de la realidad
social, si bien el propio Marx no veía una correspondencia directa entre una sociedad determinada y el arte que produce. Georgi
Plejánov, en Arte y vida social (1912), formuló una estética materialista que rechazaba el “arte por el arte”, así como la
individualidad del artista ajeno a la sociedad que lo envuelve.27 Walter Benjamin incidió de nuevo en el arte de vanguardia, que
para él es «la culminación de la dialéctica de la modernidad», el final del intento totalizador del arte como expresión del mundo
circundante. Intentó dilucidar el papel del arte en la sociedad moderna, realizando un análisis semiótico en el que el arte se
explica a través de signos que el hombre intenta descifrar sin un resultado aparentemente satisfactorio. En La obra de arte en la
época de la reproductibilidad técnica (1936) analizó la forma cómo las nuevas técnicas de reproducción industrial del arte pueden
hacer variar el concepto de este, al perder su carácter de objeto único y, por tanto, su halo de reverencia mítica; esto abre nuevas
vías de concebir el arte –inexploradas aún para Benjamin– pero que supondrán una relación más libre y abierta con la obra de
arte.28
Theodor W. Adorno, como Benjamin perteneciente a la Escuela de Frankfurt, defendió el arte de vanguardia como reacción a la
excesiva tecnificación de la sociedad moderna. En su Teoría estética (1970) afirmó que el arte es reflejo de las tendencias
culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel reflejo de esta, ya que el arte representa lo inexistente, lo irreal; o, en todo caso,
representa lo que existe pero como posibilidad de ser otra cosa, de trascender. El arte es la “negación de la cosa”, que a través de
esta negación la trasciende, muestra lo que no hay en ella de forma primigenia. Es apariencia, mentira, presentando lo inexistente
como existente, prometiendo que lo imposible es posible.29
En la escuela semiótica, Luigi Pareyson elaboró en Estética. Teoría de la formatividad (1954) una estética hermenéutica, donde el
arte es interpretación de la verdad. Para Pareyson, el arte es “formativo”, es decir, expresa una forma de hacer que, «a la vez que
hace, inventa el modo de hacer». En otras palabras, no se basa en reglas fijas, sino que las define conforme se elabora la obra y
las proyecta en el momento de realizarla. Así, en la formatividad la obra de arte no es un “resultado”, sino un “logro”, donde la
obra ha encontrado la regla que la define específicamente. El arte es toda aquella actividad que busca un fin sin medios
específicos, debiendo hallar para su realización un proceso creativo e innovador que dé resultados originales de carácter
inventivo.32 Pareyson influyó en la denominada Escuela de Turín, que desarrollará su concepto ontológico del arte: Umberto
Eco, en Obra abierta (1962), afirmó que la obra de arte solo existe en su interpretación, en la apertura de múltiples significados
que puede tener para el espectador; Gianni Vattimo, en Poesía y ontología (1968), relacionó el arte con el ser, y por tanto con la
verdad, ya que es en el arte donde la verdad se muestra de forma más pura y reveladora.33
Una de las últimas derivaciones de la filosofía y el arte es la postmodernidad, teoría socio-cultural que postula la actual vigencia
de un periodo histórico que habría superado el proyecto moderno, es decir, la raíz cultural, política y económica propia de la Edad
Contemporánea, marcada en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución francesa y en lo económico por la
Revolución industrial. Frente a las propuestas del arte de vanguardia, los postmodernos no plantean nuevas ideas, ni éticas ni
estéticas; tan solo reinterpretan la realidad que les envuelve, mediante la repetición de imágenes anteriores, que pierden así su
sentido. La repetición encierra el marco del arte en el arte mismo, se asume el fracaso del compromiso artístico, la incapacidad
del arte para transformar la vida cotidiana. El arte postmoderno vuelve sin pudor al
sustrato material , a la obra de arte-objeto, al “arte por el arte”, sin pretender hacer
ninguna evolución, ninguna ruptura. Algunos de sus más importantes teóricos han
sido Jacques Derrida y Michel Foucault.34
Como conclusión, cabría decir que las viejas fórmulas que basaban el arte en la
creación de belleza o en la imitación de la naturaleza han quedado obsoletas, y hoy
día el arte es una cualidad dinámica, en constante transformación, inmersa además
en los medios de comunicación de masas, en los canales de consumo, con un aspecto
muchas veces efímero, de percepción instantánea, presente con igual validez en la
idea y en el objeto, en su génesis conceptual y en su realización material.35 Morris
Weitz, representante de la estética analítica, opinaba en El papel de la teoría en la
estética (1957) que «es imposible establecer cualquier tipo de criterios del arte que
sean necesarios y suficientes; por lo tanto, cualquier teoría del arte es una
imposibilidad lógica, y no simplemente algo que sea difícil de obtener en la El cómic ha sido una de las
práctica». Según Weitz, una cualidad intrínseca de la creatividad artística es que últimas incorporaciones a la
siempre produce nuevas formas y objetos, por lo que «las condiciones del arte no categoría de bellas artes. En la
pueden establecerse nunca de antemano». Así, «el supuesto básico de que el arte imagen Little Nemo in
Slumberland, el primer gran
pueda ser tema de cualquier definición realista o verdadera es falso».36
clásico del cómic publicado en
En el fondo, la indefinición del arte estriba en su reducción a determinadas 1905.
El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o
expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede
deleitar, emocionar o producir un choque.
Władysław Tatarkiewicz, Historia de seis ideas (1976).37
Clasificación
La clasificación del arte, o de las distintas facetas o categorías que pueden considerarse artísticas, ha tenido una evolución
paralela al concepto mismo de arte: como se ha visto anteriormente, durante la antigüedad clásica se consideraba arte todo tipo de
habilidad manual y destreza, de tipo racional y sujeta a reglas; así, entraban en esa denominación tanto las actuales bellas artes
como la artesanía y las ciencias, mientras que quedaban excluidas la música y la poesía. Una de las primeras clasificaciones que
se hicieron de las artes fue la de los filósofos sofistas presocráticos, que distinguieron entre “artes útiles” y “artes placenteras”, es
decir, entre las que producen objetos de cierta utilidad y las que sirven para el entretenimiento. Plutarco introdujo, junto a estas
dos, las “artes perfectas”, que serían lo que hoy consideramos ciencias. Platón, por su parte, estableció la diferencia entre “artes
productivas” y “artes imitativas”, según si producían objetos nuevos o imitaban a otros.38
Durante la era romana hubo diversos intentos de clasificar las artes: Quintiliano dividió el arte en tres esferas: “artes teóricas”,
basadas en el estudio (principalmente, las ciencias); “artes prácticas”, basadas en una actividad, pero sin producir nada (como la
danza); y “artes poéticas” –según la etimología griega, donde ποίησις (poíêsis) quiere decir ‘producción’–, que son las que
producen objetos. Cicerón catalogó las artes según su importancia: “artes mayores” (política y estrategia militar), “artes
medianas” (ciencias, poesía y retórica) y “artes menores” (pintura, escultura, música, interpretación y atletismo). Plotino clasificó
las artes en cinco grupos: las que producen objetos físicos (arquitectura), las que ayudan a la naturaleza (medicina y agricultura),
las que imitan a la naturaleza (pintura), las que mejoran la acción humana (política y retórica) y las intelectuales (geometría).39
Sin embargo, la clasificación que tuvo más fortuna –llegando hasta la era
moderna– fue la de Galeno en el siglo II, que dividió el arte en “artes
liberales” y “artes vulgares”, según si tenían un origen intelectual o
manual. Entre las liberales se encontraban: la gramática, la retórica y la
dialéctica –que formaban el trivium–, y la aritmética, la geometría, la
astronomía y la música –que formaban el quadrivium–; las vulgares
incluían la arquitectura, la escultura y la pintura, pero también otras
actividades que hoy consideramos artesanía.40
Durante la Edad Media continuó la división del arte entre artes liberales y
vulgares –llamadas estas últimas entonces “mecánicas”–, si bien hubo
nuevos intentos de clasificación: Boecio dividió las artes en ars y
artificium, clasificación similar a la de artes liberales y vulgares, pero en
una acepción que casi excluía las formas manuales del campo del arte,
dependiendo este tan solo de la mente. En el siglo XII, Radulfo de Campo
Lungo intentó hacer una clasificación de las artes mecánicas,
reduciéndolas a siete, igual número que las liberales. En función de su Las siete artes liberales, imagen del
utilidad cara a la sociedad, las dividió en: ars victuaria, para alimentar a la Hortus deliciarum (siglo XII), de Herrad
von Landsberg.
gente; lanificaria, para vestirles; architectura, para procurarles una casa;
suffragatoria, para darles medios de transporte; medicinaria, que les
curaba; negotiatoria, para el comercio; militaria, para defenderse.41
En el siglo XVI empezó a considerarse que la arquitectura, la pintura y la escultura eran actividades que requerían no solo oficio
y destreza, sino también un tipo de concepción intelectual que las hacían superiores a otros tipos de manualidades. Se gestaba así
el concepto moderno de arte, que durante el Renacimiento adquirió el nombre de arti del disegno (artes del diseño), por cuanto
comprendían que esta actividad –el diseñar– era la principal en la génesis de las obras de arte.42
Sin embargo, faltaba aglutinar estas artes del diseño con el resto de
actividades consideradas artísticas (música, poesía y teatro), tarea que se
desarrolló durante los dos siglos siguientes con varios intentos de buscar
un nexo común a todas estas actividades: así, el humanista florentino
Giannozzo Manetti propuso el término “artes ingeniosas”, donde incluía
las artes liberales, por lo que solo cambiaba el vocablo; el filósofo
neoplatónico Marsilio Ficino elaboró el concepto de “artes musicales”,
argumentando que la música era la inspiración para todas las artes; en
1555, Giovanni Pietro Capriano introdujo en su De vera poetica la
acepción “artes nobles”, apelando a la elevada finalidad de estas
actividades; Lodovico Castelvetro habló en su Correttione (1572) de “artes
memoriales”, ya que según él estas artes buscaban fijar en objetos la
memoria de cosas y acontecimientos; Claude-François Menestrier,
historiador francés del siglo XVII, formuló la idea de “artes pictóricas”,
remarcando el carácter visual del arte; Emanuele Tesauro ideó en 1658 la
Las Meninas (1656), de Velázquez, fue un
alegato de la figura del pintor como artista noción de “artes poéticas”, inspirado en la célebre cita de Horacio ut
inspirado, frente a la condición de simple pictura poesis (la pintura como la poesía), describiendo el componente
artesano que hasta entonces se tenía del poético y metafórico de estas artes; ya en el siglo XVIII, coincidieron en
oficio de pintor. un mismo año (1744) dos definiciones, la de “artes agradables” de
Giambattista Vico, y la de “artes elegantes” de James Harris; por último, en 1746, Charles Batteux estableció en Las bellas artes
reducidas a un único principio la concepción actual de bellas artes, remarcando su aspecto de imitación (imitatio).43
Batteux incluyó en las bellas artes pintura, escultura, música, poesía y danza, mientras que mantuvo el término artes mecánicas
para el resto de actividades artísticas, y señaló como actividades entre ambas categorías la arquitectura y la retórica, si bien al
poco tiempo se eliminó el grupo intermedio y la arquitectura y la retórica se incorporaron plenamente a las bellas artes. Sin
embargo, con el tiempo, esta lista sufrió diversas variaciones, y si bien se aceptaba comúnmente la presencia de arquitectura,
pintura, escultura, música y poesía, los dos puestos restantes oscilaron entre la danza, la retórica, el teatro y la jardinería, o, más
adelante, nuevas disciplinas como la fotografía y el cine. El término “bellas artes” hizo fortuna, y quedó fijado como definición
de todas las actividades basadas en la elaboración de objetos con finalidad estética, producidos de forma intelectual y con
voluntad expresiva y trascendente. Así, desde entonces las artes fueron “bellas artes”, separadas tanto de las ciencias como de los
oficios manuales. Por eso mismo, durante el siglo XIX se fue produciendo un nuevo cambio terminológico: ya que las artes eran
solo las bellas artes, y el resto de actividades no lo eran, poco a poco se fue perdiendo el término ‘bellas’ para quedar solo el de
‘artes’, quedando la acepción ‘arte’ tal como la entendemos hoy día. Incluso sucedió que entonces se restringió el término “bellas
artes” para designar las artes visuales, las que en el Renacimiento se denominaban “artes del diseño” (arquitectura, pintura y
escultura), siendo las demás las “artes en general”. También hubo una tendencia cada vez más creciente a separar las artes
visuales de las literarias, que recibieron el nombre de “bellas letras”.44 Se podría decir que las “bellas artes” son aquellas que
cumplen con ciertas características estéticas dignas de ser admiradas: tienen como objetivo expresar la belleza aunque esta sea
definida por el artista o por la particular perspectiva del observador, cayendo en la ambigüedad de lo que es bello. Gary Martin
señaló que debido a que constituye una experiencia subjetiva, a menudo se dice que «la belleza está en el ojo del observador».
Las “bellas artes” han tenido históricamente tal adjetivo debido a que representan la máxima expresión sentimental del ser
humano desde épocas remotas.
Sin embargo, pese a la aceptación general de la clasificación propuesta por Batteux, en los siglos siguientes todavía se produjeron
intentos de nuevas clasificaciones del arte: Immanuel Kant distinguió entre “artes mecánicas” y “artes estéticas”; Robert von
Zimmermann habló de artes de la representación material (arquitectura y escultura), de la representación perceptiva (pintura y
música) y de la representación del pensamiento (literatura); y Alois Riegl, en Arte industrial de la época romana tardía, dividió el
arte en arquitectura, plástica y ornamento. Hegel, en su Estética (1835-1838), estableció tres formas de manifestación artística:
arte simbólico, clásico y romántico, que se relacionan con tres formas diferentes de arte, tres estadios de evolución histórica y tres
maneras distintas de tomar forma la idea:
En la idea, primero hay una relación de desajuste, donde la idea no encuentra forma; después es de ajuste, cuando la idea se ajusta
a la forma; por último, en el desbordamiento, la idea sobrepasa la forma, tiende al infinito. En la evolución histórica, equipara
infancia con el arte prehistórico, antiguo y oriental; madurez, con el arte griego y romano; y vejez, con el arte cristiano. En cuanto
a la forma, la arquitectura (forma monumental) es un arte tectónico, depende de la materia, de pesos, medidas, etc.; la escultura
(forma antropomórfica) depende más de la forma volumétrica, por lo que se acerca más al hombre; la pintura, música y poesía
(formas suprasensibles) son la etapa más espiritual, más desmaterializada. La creación artística no ha de ser una mimesis, sino un
proceso de libertad espiritual. En su evolución, cuando el artista llega a su límite, se van perdiendo las formas sensibles, el arte se
vuelve más conceptual y reflexivo; al final de este proceso se produce la “muerte del arte”.45
Pese a todo, estos intentos de clasificación resultaron un tanto baldíos y, cuando parecía que por fin se había llegado a una
definición del arte universalmente aceptable, después de tantos siglos de evolución, los cambios sociales, culturales y
tecnológicos producidos durante los siglos XIX y XX han comportado un nuevo intento de definir el arte con base en parámetros
más abiertos y omnicomprensivos, intentando abarcar tanto una definición teórica del arte como una catalogación práctica que
incluyese las nuevas formas artísticas que han ido surgiendo en los últimos tiempos (fotografía, cine, cómic, nuevas tecnologías,
etc.). Como el de Juan Acha con su ensayo Arte y sociedad. Latinoamérica: el producto artístico y estructura (1979), cuya
compleja organización de las artes es según su aplicación y origen; en grupos como "Cuerpo-Objeto", "Superficie-Objetos",
"Superficies-Icónicas", "Superficies-Literarias", "Espectáculos" y "Audiciones". Y otra más simple en Lógica del Límite (1991)
de Eugenio Trías, en la que el artista es como un habitante y a un determinado oficio artístico como un habitáculo, que
constituyen tres grandes áreas del arte: artes estáticas o del espacio, artes mixtas y artes temporales o dinámicas.
Estos intentos, un tanto infructuosos, han producido en cierta forma el efecto contrario, acentuando aún más la indefinición del
arte, que hoy día es un concepto abierto e interpretable, donde caben muchas fórmulas y concepciones, si bien se suele aceptar un
mínimo denominador común basado en cualidades estéticas y expresivas, así como un componente de creatividad.35
Cinco artes son comúnmente citadas en el siglo XIX, a las cuales en el siglo XX se le añadirán cuatro más para llegar a un total
de nueve artes, sin ser capaces los expertos y críticos de ponerse de acuerdo sobre la clasificación un "décimo arte".
Al final del siglo XX, la siguiente lista establece las nuevas clasificaciones, al igual que el número de musas antiguas:
1. Arquitectura
2. Escultura
3. Artes visuales, que incluyen la pintura, el dibujo y el grabado
4. Música
5. Literatura, que incluye la poesía
6. Artes escénicas, que incluyen el teatro, la danza, el mimo y el circo
7. Cinematografía
8. Fotografía
9. Historieta
Ciertos críticos e historiadores consideran otras artes en la lista, como la gastronomía, la perfumería, la televisión, la moda, la
publicidad, la animación y los videojuegos. En la actualidad existe aún cierta discrepancia sobre cuál sería el “décimo arte”.46
Sea cual sea su antigüedad y clasicismo, una obra de arte es en acto y no sólo potencialmente
una obra de arte cuando pervive en alguna experiencia individualizada. En cuanto pedazo de
pergamino, de mármol, de tela, permanece (aunque sujeta a las devastaciones del tiempo)
idéntica a sí misma a través de los años. Pero como obra de arte se recrea cada vez que es
experimentada estéticamente.
John Dewey, El arte como experiencia (1934).50
Materia y técnica: el proceso artístico comienza con la elaboración mental de la obra por parte del artista, pero
esta se ha de plasmar en materia, proceso que se realiza a través de la técnica. La materia tiene una noción
constitutiva, creadora, siendo parte esencial de la creación artística. También puede aportar diferentes
concepciones estéticas, como el uso del hierro y el vidrio en la arquitectura contemporánea. A su vez, la técnica
es la manera cómo el artista da forma a la obra de arte, cómo moldea la materia para conseguir expresar
aquello que desea crear. Los materiales y la técnica van evolucionando con el tiempo, y pueden ser definitorios
de un determinado lenguaje o estilo artístico.52
Función del arte: el arte puede cumplir diversas funciones, según la voluntad del propio artista o según la
interpretación que de la obra haga el público:
Práctica: el arte puede tener una utilidad práctica siempre y cuando cumpla diversas premisas de satisfacer
necesidades o de tener una finalidad destinada a su uso o disfrute, como es el caso de la arquitectura, o
bien de la artesanía y las artes aplicadas, decorativas e industriales.
Estética: el arte está estrechamente vinculado a una finalidad estética, es decir, de provocar sentimientos o
emociones, o bien suscitar belleza y admiración en todo aquel que contempla la obra de arte.
Simbólica: el arte puede estar revestido de una función simbólica cuando pretende trascender su simple
materialidad para ser un símbolo, una forma de expresión o comunicación, un lenguaje por el cual se
expresa una idea que debe ser descifrable para el público al cual va dirigida.
Económica: el arte, como producto elaborado por el hombre, no deja de ser un objeto que puede estar
motivado con fines económicos, bien en su concepción o bien en su posterior mercantilización.
Comunicativa: el arte es un medio de comunicación, por el cual se expresan ideas o conceptos, o bien se
recrean estados de ánimo. En este sentido, puede ser tanto crítico como propagandístico del mensaje que
desea transmitir.
Imitativa: el arte ha pretendido históricamente ser fiel reflejo de la realidad, al menos hasta la aparición de la
fotografía y el cine en el siglo XX. Así, el arte ha sido un medio ideal para plasmar el mundo, la forma de vida
de las diversas culturas y civilizaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo.
Crítica: el arte puede tener una voluntad crítica, bien de tipo político, religioso o social, haciéndose eco de las
reivindicaciones sociales de cada periodo histórico.
Academias de arte: son instituciones encargadas de preservar el arte como fenómeno cultural, de reglamentar
su estudio y su conservación, y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos; originalmente, servían
también como centros de formación de artistas, aunque con el tiempo perdieron esta función, traspasada a
instituciones privadas. Las primeras academias surgieron en Italia en el siglo XVI: en 1562, la Accademia del
Disegno en Florencia; en 1577, la Accademia di San Luca en Roma. Posteriormente, cabe destacar la Académie
Royal d’Art, fundada en París en 1648; la Akademie der Künste de Berlín (1696); la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid (1744); la Academia Rusa de Artes de San Petersburgo (1757); y la Royal
Academy of Arts de Londres (1768). Las academias de arte a menudo han sido criticadas como centros
conservadores, anclados en el gusto por el arte clásico, excesivamente reglamentadas, llegando incluso a que el
término “arte académico” sea sinónimo de un arte de corte clásico y tipo canónico, de repetición de formas
tradicionales. Hoy en día, las academias tienen más que nada una función institucional, representativa y de
asesoramiento.54
Fundaciones de arte: conocidas como el “tercer sector”, ya que son privadas pero no persiguen fines lucrativos,
por lo que se sitúan entre los museos y las galerías de arte, las fundaciones son instituciones de ámbito privado
y filantrópico encargadas de difundir y fomentar el arte. Entre sus funciones se cuentan tanto la conservación de
obras de arte –generalmente estas fundaciones tienen sus propias colecciones– como el estímulo y fomento de
la creatividad artística, a través de becas para jóvenes artistas. Instancia intermedia entre la sociedad civil y el
estado, las fundaciones favorecen la participación ciudadana en las esferas culturales, fomentando la
democratización del estamento artístico. Entre las diversas fundaciones internacionales destacan la Fundación
Maeght, la del Chase Manhattan Bank, la Fundación Beyeler, la Fundación Cartier, la Fundación Lucio Fontana,
la Fundación Calouste Gulbenkian, la Fundación Solomon R. Guggenheim, la Fundación Robert Mapplethorpe,
la Fundación Vincent Van Gogh, etc.; en España, la Fundación Miró, la Fundación Antoni Tàpies, la Fundación
BBVA, la Fundación Caixa Fòrum, la Fundación Telefónica, la Fundación Juan March, la Fundación Gala-
Salvador Dalí, la Fundación Thyssen-Bornemisza, etc.55
Ferias: uno de los principales medios de comercialización del arte son las ferias, donde los artistas dan a
conocer sus obras, mientras que el público puede apreciarlas y estar al corriente de las diversas novedades que
se van sucediendo en el tiempo. Las ferias han ido adquiriendo cada vez mayor relevancia, existiendo un circuito
donde a lo largo del año diversas ciudades de todo el mundo acogen ferias de diversa índole. Actualmente, su
cometido no es solo comercial, sino también cultural e institucional, ya que suponen una fuente de difusión del
arte. Una de las primeras ferias conocidas fue la celebrada en el Salone degli Innocenti de la Academia de
Florencia, donde en 1564 se vendieron 17 de 25 cuadros pintados en homenaje a Miguel Ángel tras su
fallecimiento. En 1737 se abrió la muestra bienal del Salón Carré del Louvre, organizada por la Académie Royal
d’Art, primeras ferias abiertas a un público mayoritario. En la actualidad destacan: la Bienal de Venecia, la
Documenta de Kassel, la Bienal de São Paulo, la Trienal de Milán, la feria ARCO de Madrid, la FIAC de París,
ArtBasel de Basilea, etc.58
Exposiciones: uno de los factores clave en la difusión del arte, sobre todo actualmente, es la organización de
exposiciones, públicas o privadas, de arte antiguo o contemporáneo, individuales o colectivas, temáticas o
antológicas. Las primeras exposiciones surgieron en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, propiciadas por el
exilio de artistas provocado por la Revolución francesa. En el siglo XIX surgieron las exposiciones universales,
primeros fenómenos de masas donde se exponían las principales novedades tanto del mundo del arte como de
la ciencia, la industria y cualquier otra actividad humana. Desde entonces se han sucedido las exposiciones por
todo el mundo, circunscritas a menudo en los propios museos de arte, como forma de favorecer una mayor
afluencia de público. Actualmente, son habituales las exposiciones antológicas e itinerantes, que suelen recorrer
los principales centros artísticos mundiales. Otro factor a tener en cuenta, sobre todo dada la temporalidad de
estas exposiciones, es la cada vez mayor importancia de los catálogos, únicos testimonios del conjunto de obras
de arte expuestas de forma, muchas veces, irrepetible. La exposición más visitada ha sido la de Arte
degenerado, organizada en 1937 por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, que fue visitada por
unos tres millones de personas en diversas ciudades alemanas a lo largo de cuatro años.59
Disciplinas artísticas
Las artes creativas a menudo son divididas en categorías más específicas, como las artes decorativas, las artes plásticas, las artes
escénicas o la literatura. Así, la pintura es una forma de arte visual, y la poesía es una forma de literatura. Algunos ejemplos son:
Artes visuales
Arquitectura: es el arte de proyectar y construir edificios. Denominada a veces como el “arte del espacio”, la
arquitectura es un proceso técnico y de diseño que procura mediante diversos materiales la construcción de
estructuras que organizan el espacio para su utilización por el ser humano. Inicialmente destinada a la
construcción de viviendas, con el tiempo se ha ido diversificando en distintas tipologías con fines muy diversos,
desde espacios de culto religioso hasta instalaciones militares, pasando por edificios públicos (ayuntamientos,
escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, museos, etc.), fábricas, instalaciones deportivas, obras de
ingeniería (puentes, carreteras), estaciones de transporte (ferrocarriles, puertos, aeropuertos), etc. Igualmente,
la arquitectura ha asumido con el tiempo diversas competencias, como el urbanismo, el paisajismo, obras de
salud pública (alcantarillado, canalizaciones), etc.
Arte corporal: es el que utiliza el cuerpo humano como soporte. Incluye actividades como el maquillaje, el
vestuario, la peluquería, el tatuaje, el piercing, etc.
Arte digital: es el realizado por medios digitales, como el vídeo o la informática, vinculado a menudo a las
instalaciones, o que utiliza diversos soportes, como Internet, un ejemplo son los videojuegos.
Arte efímero: es el que tiene una duración determinada en el tiempo, ya que en la génesis de su concepción
estriba ya el hecho de que sea perecedero. Incluye diversas formas de arte conceptual y de acción, como el
happening y la performance. También engloba diversas actividades como la gastronomía, la perfumería, la
pirotecnia, etc. Un punto esencial de este tipo de actividades es la participación del público.
Artes decorativas o aplicadas: término aplicado preferentemente a las artes industriales, así como a la pintura y
la escultura, cuando su objetivo no es el de generar una obra única y diferenciada, sino que buscan una finalidad
decorativa y ornamental.
Artes gráficas: son las que se realizan por medio de un proceso de impresión; así, son artes gráficas tanto el
grabado como la fotografía, el cartelismo o el cómic, o cualquier actividad artística que utilice un medio impreso.
En su realización intervienen, por un lado, la creación de un diseño y, por otro, su traslado a un determinado
sustrato —como el papel—. Las artes gráficas aparecieron con la invención de la imprenta por Johannes
Gutenberg hacia 1450, agrupando todos los oficios que se relacionaban con la impresión tipográfica. Más tarde,
la necesidad de generar impresiones de mejor calidad propició la aparición de la preprensa o fotomecánica.
Artes industriales: son las desarrolladas con una elaboración industrial o artesanal pero persiguiendo una cierta
finalidad estética, sobre todo en la elaboración de determinados objetos como vestidos, viviendas y utensilios,
así como diversos elementos de decoración. Muchas artes decorativas son también industriales.
Artes y oficios: son las que comportan un trabajo manual, que puede tener un carácter artesanal o industrial.
Engloba diversas actividades como la cerámica, la corioplastia, la ebanistería, la forja, la jardinería, la joyería, el
mosaico, la orfebrería, la tapicería, la vidriería, etc.
Cinematografía: técnica basada en la reproducción de imágenes en movimiento, el cine surgió con el invento del
cinematógrafo por los hermanos Lumière en 1895. Si bien en principio únicamente suponía la captación de
imágenes del natural, como si fuese un documental, enseguida la cinematografía evolucionó hacia la narración
de historias mediante la utilización de guiones y procesos
técnicos como el montaje, que permitían rodar escenas y
ordenarlas de forma que presentase una historia coherente.
Con la incorporación de elementos tomados del teatro —
proceso iniciado por Méliès—, el cine alcanzó un grado de
auténtica artisticidad, siendo bautizado como el séptimo arte,
término propuesto por Ricciotto Canudo en 1911.
Artes escénicas
Literatura: Ejemplo de caligrafía en latín
que representa una Biblia de 1407.
Danza: la danza es una forma de expresión del cuerpo
humano, que consiste en una serie de movimientos rítmicos al
compás de una música –aunque esta última no es del todo
imprescindible–. Entre sus modalidades figura el ballet o danza clásica, aunque existen innumerables tipos de
danzas rituales y folclóricas entre las diversas culturas y sociedades humanas, así como infinitud de bailes
populares. Las técnicas de danza requieren una gran concentración para dominar todo el cuerpo, con especial
hincapié en la flexibilidad, la coordinación y el ritmo.
Teatro: es un arte escénico que tiene por objetivo la representación de un drama literario, a través de unos
actores que representan unos papeles establecidos, combinado con una serie de factores como son la
escenografía, la música, el espectáculo, los efectos especiales, el maquillaje, el vestuario, los objetos de
atrezzo, etc. Se realiza sobre un escenario, siendo parte esencial de la obra el dirigirse a un público. El teatro
puede incluir, en exclusiva o de forma combinada, diversos tipos de modalidades escénicas, como la ópera, el
ballet y la pantomima.
Artes musicales
Canto coral: es el realizado por un grupo de voces, bien masculinas o femeninas, o mixtas, que interpretan una
canción o melodía de forma conjunta, aunando sus voces para ofrecer una sola voz musical. Entre las diversas
formas de canto coral figura el canto gregoriano.
Música sinfónica: la música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de
sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. En su vertiente
sinfónica, se considera que es la música instrumental interpretada por una orquesta formada por los principales
instrumentos de viento (madera y metal), cuerda y percusión.
Ópera: es un arte donde se combina la música con el canto, sobre la base de un guion (libreto) interpretado
según los principios de las artes escénicas. La interpretación es realizada por cantantes de diversos registros
vocales: bajo, barítono, tenor, contralto, mezzosoprano y soprano.
Artes literarias
Narrativa: es el arte de escribir en prosa, recreando en palabras sucesos reales o ficticios, que el escritor
dispone de forma adecuada para su correcta comprensión por el lector, con finalidades informativas o
recreativas, expresadas con un lenguaje que puede variar desde un aspecto descriptivo hasta otro imaginario o
de diversa índole. Entre las diversas formas de narrativa se encuentran la novela y el cuento.
Poesía: es una composición literaria basada en la métrica y el ritmo, dispuesta a través de una estructura de
versos y estrofas que pueden tener diversas formas de rima, aunque también pueden ser de verso libre. Su
contenido puede ser igualmente realista o ficticio, aunque por lo general la poesía siempre suele tener un
aspecto evocador e intimista, siendo el principal vehículo de expresión del componente más emotivo del ser
humano.
Drama: es una forma de escritura basada en el diálogo de diversos personajes, que van contando una historia a
través de la sucesión cronológica y argumental de diversas escenas donde se va desarrollando la acción.
Aunque tiene un carácter literario autónomo, generalmente está concebido para ser representado de forma
teatral, por lo que el drama está íntimamente ligado a las artes escénicas.
Estilos artísticos
Cada periodo histórico ha tenido unas características concretas y definibles, comunes a otras regiones y culturas, o bien únicas y
diferenciadas, que han ido evolucionando con el devenir de los tiempos. De ahí surgen los estilos artísticos, que pueden tener un
origen geográfico o temporal, o incluso reducirse a la obra de un artista en concreto, siempre y cuando se produzcan unas formas
artísticas claramente definitorias. ‘Estilo’ proviene del latín stilus (‘punzón’), escrito en época medieval como stylus por
influencia del término griego στύλος (stylos, ‘columna’). Antiguamente, se denominaba así a un tipo de punzón para escribir
sobre tablillas de cera; con el tiempo, pasó a designar tanto el instrumento, como el trabajo del escritor y su manera de escribir. El
concepto de estilo surgió en literatura, pero pronto se extendió al resto de artes, especialmente música y danza. Actualmente se
emplea este término en su sentido metonímico, es decir, como aquella cualidad que identifica la forma de trabajar, de expresarse o
de concebir una obra de arte por parte del artista, o bien, en sentido más genérico, de un conjunto de artistas u obras que tienen
diversos puntos en común, agrupados geográfica o cronológicamente. Así, el estilo puede ser tanto un conjunto de caracteres
formales, bien individuales –la forma de escribir, de componer o de elaborar una obra de arte por parte de un artista–, o bien
colectivos –de un grupo, una época o un lugar geográfico–, como un sistema orgánico de formas, en que sería la conjunción de
determinados factores la que generaría la forma de trabajar del grupo, como en el arte románico, gótico, barroco, etc. Según
Focillon, un estilo es «un conjunto coherente de formas unidas por una conveniencia recíproca, sumisas a una lógica interna que
las organiza».
Estos caracteres individuales o sociales son signos distintivos que permiten diferenciar, definir y catalogar de forma empírica la
obra de un artista o un grupo de artistas adscritos a un mismo estilo o “escuela” –término que designa un grupo de autores con
características comunes definitorias–. Así, la “estilística” es la ciencia que estudia los diversos signos distintivos, objetivos y
unívocos, de la obra de un artista o escuela. Este estudio ha servido en la Historia del arte como punto de partida para el análisis
del devenir histórico artístico basado en el estilo, como se puede apreciar en alguna escuela historiográfica como el
formalismo.60
El estilo estudia al artista y a la obra de arte como materialización de una idea, plasmada en la materia a través de la técnica, lo
que constituye un lenguaje formal susceptible de análisis y de catalogación y periodificación. Por otro lado, así como la similitud
de formas crean un lenguaje y, por tanto, un estilo, una misma forma puede tener distinta significación en diversos estilos. Así,
los estilos están sujetos a una dinámica evolutiva que suele ser cíclica, recurrente, perceptible en mayor o menor grado en cada
periodo histórico. Se suelen distinguir en cada estilo, escuela o periodo artístico diversas fases –con las naturales variaciones
concretas en cada caso–: “fase preclásica”, donde se comienzan a configurar los signos distintivos de cada estilo concreto –se
suelen denominar con los prefijos ‘proto’ o ‘pre’, como el prerromanticismo–; “fase clásica”, donde se concretan los principales
signos característicos del estilo, que servirán de puntos de referencia y supondrán la materialización de sus principales
realizaciones; “fase manierista”, donde se reinterpretan las formas clásicas, elaboradas desde un punto de vista más subjetivo por
parte del autor; “fase barroca”, que es una reacción contra las formas clásicas, deformadas a gusto y capricho del artista; “fase
arcaizante”, donde se vuelve a las formas clásicas, pero ya con la evidente falta de naturalidad que le es intrínseca –se suele
denominar con el prefijo ‘post’, como el postimpresionismo–; y “fase recurrente”, donde la falta de referentes provoca una
tendencia al eclecticismo –se suelen denominar con el prefijo ‘neo’, como el neoclasicismo–.61
Estilos artísticos
Fase preclásica: Fase clásica: Fase manierista:
Kurós del Asclepeion Discóbolo, de Mirón. Apolo Sauróctono, de
de Paros. Praxíteles.
Géneros artísticos
Un género artístico es una especialización temática en que se suelen dividir las diversas artes. Antiguamente se denominaba
“pintores de género” a los que se ocupaban de un solo tema: retratos, paisajes, pinturas de flores, animales, etc. El término tenía
un cierto sentido peyorativo, ya que parecía que el artista que trataba solo esos asuntos no valía para otros, y se contraponía al
“pintor de historia”, que en una sola composición trataba diversos elementos (paisaje, arquitectura, figuras humanas). En el siglo
XVIII, el término se aplicó al pintor que representaba escenas de la vida cotidiana, opuesto igualmente al pintor de historia, que
trataba temas históricos, mitológicos, etc. En cambio, en el siglo XIX, al perder la pintura de historia su posición privilegiada, se
otorgó igual categoría a la historia que al paisaje, retrato, etc. Entonces, la pintura de género pasó a ser la que no trataba las
principales cuatro clases reconocidas: historia, retrato, paisaje y marina. Así, un pintor de género era el que no tenía ningún
género definido. Por último, al eliminar cualquier jerarquía en la representación artística, actualmente se considera pintura de
género cualquier obra que represente escenas de la vida cotidiana, temas anecdóticos, al tiempo que aún se habla de géneros
artísticos para designar los diversos temas que han sido recurrentes en la Historia del arte (paisaje, retrato, desnudo, bodegón),
haciendo así una síntesis entre los diversos conceptos anteriores.62
Géneros pictóricos: se suelen clasificar en cuanto a su contenido temático: retrato y autorretrato, desnudo,
bodegón y vanidades, paisaje y marina, pintura de mitología, pintura de historia, pintura religiosa, pintura de
género, etc.
Géneros literarios: los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las
obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha clasificado en tres grupos importantes:
lírico, épico y dramático. A éstos algunos suelen añadir el didáctico (oratoria, ensayo, biografía, crónica).
Géneros musicales: se basan en criterios como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o
melódicas o la estructura. La música clásica, académica o música culta es uno de los tres grandes géneros en
los que se puede dividir la música en general, junto con la música popular y la música tradicional o folclórica.
Géneros cinematográficos: primero se clasificaron en dos grandes grupos: comedia y tragedia; más tarde, se
fueron diversificando: cine de acción, suspense (thriller en inglés), cine bélico, de ciencia ficción, cine de
aventuras, western, de artes marciales, cine fantástico, cine de terror, de catástrofes, cine épico, cine histórico,
cine musical, cine policiaco, cine negro, gore, erótico, cine de animación, cine documental, cine experimental,
clase B, etc.
En arquitectura, en vez de géneros se habla de tipologías, que dependen de la configuración global, la técnica,
la construcción y la decoración. Tenemos así tipologías como la iglesia, el palacio, el castillo, la vivienda, el
rascacielos, la fábrica, etc.
Géneros artísticos
Bodegón:
Bodegón con cebollas
(1895-1900), de Paul
Cézanne.
Técnicas artísticas
Música
Dibujo
Carboncillo: es uno de los materiales más antiguos para el dibujo, empleado desde la prehistoria. Se hace con
ramitas de sauce asadas al horno en una cacerola cerrada, dejándolo cocer a baja temperatura toda la noche.
Después se le saca punta y se inserta en una caña o bastoncillo. Es ideal para bocetos y estudios preparatorios,
ya que es friable y fácil de borrar.
Lápiz: es un grafito insertado en un tubo de madera o metal, de color negro, afilable y fácil de borrar, ideal para
el dibujo. Se difundió desde Italia en el siglo XV.
Pincel: apto para dibujo y pintura, está compuesto de un soporte de madera y pelos de diferentes animales,
preferentemente cerdo, marta cibelina, ardilla, etc. Se emplea con tinta, líquido elaborado con negro de carbón
procedente de cáscaras de nueces quemadas, con agua, goma arábiga, gelatinas y odorizantes como el
alcanfor o el almizcle. Es ideal para remarcar volúmenes y destacar brillos y zonas luminosas.
Pluma: uno de los medios más antiguos e ideales para el dibujo, así como la escritura y cualquier tipo de
expresión gráfica, es la pluma, bien de bastoncillos de caña, a los que se saca punta, o bien de plumas de
animales, preferentemente la oca. Se aplica con tinta, sobre papel o pergamino.
Puntas metálicas (stilum): la punta de metal (plomo, estaño, plata) se usa desde época romana, aplicada sobre
papel, pergamino o madera.
Sanguina: es un tipo de lápiz de color rojizo, obtenido de arcilla ferruginosa, que hace un tipo de dibujo de color
rojizo muy característico, de moda en la Italia del Renacimiento.
Tiza: es sulfato de calcio bihidratado, empleado desde el Renacimiento para material de dibujo o como pigmento
para la pintura al temple. Tallada en barritas, existe la tiza blanca (calcita), la gris (arcilla cruda de ladrillos) y la
negra (carbón de fósil) y, ya en era moderna, las tizas de colores, de compuestos artificiales.63
Pintura
La pintura, como elemento bidimensional, necesita un soporte (muro, madera, lienzo, cristal, metal, papel, etc.); sobre este
soporte se pone el pigmento (colorante + aglutinante). Es el aglutinante el que clasifica los distintos procedimientos pictóricos:
Collage: técnica consistente en aplicar sobre una superficie diversos materiales (papel, tela, chapa,
periódicos, fotografías, etc.), elaborados de forma diversa (rotos, cortados, rasgados), de tal forma que
compongan una composición de signo artístico, bien de forma individual o mezclados con otras técnicas
pictóricas.
Décollage designa a la técnica opuesta al collage; en lugar de construir una imagen a partir de la suma de
otras imágenes o partes de ellas, aquella es creada cortando, rasgando o eliminando de cualquier otra forma
partes de la imagen original.
Dripping: técnica proveniente del action painting, consiste en chorrear (dripping = ‘chorreando’) la pintura
sobre el lienzo, que mediante el movimiento del artista sobre la tela adquiere diferentes formas y espesores.
Ensamblaje (assemblage): técnica consistente en la utilización de objetos reales provenientes de la vida
cotidiana, que son pegados o ensamblados a un soporte y sometidos posteriormente a otras actuaciones
pictóricas o de cualquier otra técnica mixta.
frottage: técnica ideada por Max Ernst en 1925, consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un
objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto. Se puede hacer también con lápices
de colores, o pintar sobre el primer esbozo.
Grattage: deriva del frottage, elaborando la imagen como un esgrafiado, esparciendo el color en apliques
densos, que después se rascan con espátula o con redes metálicas de diversas texturas.
Escultura
Según el material, se puede trabajar en tres sistemas: “aditivo”, modelando y añadiendo materia, generalmente en materias
blandas (cera, plastilina, barro); “sustractivo”, eliminando materia hasta descubrir la figura, generalmente en materiales duros
(piedra, mármol, madera, bronce, hierro); y “mixto”, añadiendo y quitando. También se puede hacer por fundición, a través de un
molde. Hecha la escultura, se puede dejar al natural o policromarla, con colorantes vegetales o minerales o en encausto, al temple
o al óleo, en dorado o estofado (imitación de oro).
Escultura en marfil: proveniente de colmillos de diversos animales (elefante, hipopótamo, morsa, jabalí africano),
el marfil es un material empleado en escultura y orfebrería. Es fácil de tallar, aunque tiene el impedimento de su
escasa longitud y su curvatura. Se trabaja con escoplos y taladros. En combinación con el oro, produce la
llamada técnica crisoelefantina.
Escultura en metal: se realiza con cobre, bronce, oro o plata, trabajado directamente con martillo y cincel,
generalmente en láminas de metal sobre placas de madera. El metal se vuelve rígido al ir golpeándolo, por lo
que hay que ir calentándolo para seguir trabajando, proceso conocido como “recocido”. También se puede
trabajar en “repujado”, practicando el bajorrelieve con martillo y punzón. Otra técnica es a la “cera perdida”,
sobre un modelo de arcilla o yeso, sobre el que se aplica una aleación de bronce o latón.
Escultura en piedra: es una de las más frecuentes, realizada por sustracción. Generalmente se emplean piedras
como la caliza, el mármol, el basalto, el granito, el pórfido, el alabastro, etc. Se trabaja con taladro, escoplo,
martillo y cincel.
Estuco: formado por cal, polvo de mármol, arena lavada y cola de caseína, el estuco se emplea desde la
antigüedad en escultura o como elemento decorativo en la arquitectura. Fácilmente moldeable, se puede dejar al
natural o policromarlo.
Talla: la talla en madera es una de las técnicas escultóricas más antiguas, fácil de ejecutar y de múltiples
cualidades plásticas. Su carácter irregular le da un aire expresivo, inacabado, que puede ser ideal para
determinados estilos artísticos pero que es rechazado por otros de corte más clásico y perfeccionista. Una vez
realizada la talla, se puede policromar, aplicarle diversos tratamientos con ceras o lacas, láminas metálicas,
tejidos o incrustaciones de piedras preciosas u otros elementos.
Terracota: escultura realizada con arcilla cocida, fue el primer material utilizado para modelar figuras. Se trabaja
sobre un caballete, con estiques o espátulas, o bien con un molde de yeso. Una vez modelada y dejada secar,
se cuece a 750-950º. Una vez terminada, se puede dejar al natural, decorarla con pintura o esmaltarla (forma
esta última ideada en el siglo XV por Luca della Robbia).65
Técnicas mixtas: como en pintura, en escultura se puede dar la utilización de diversos elementos para formar la
figura, procedimiento diversificado en el siglo XX con la utilización de materiales considerados no artísticos,
procedentes incluso de elementos detríticos o de desecho, o añadiendo diversos objetos naturales o artificiales,
como en los denominados ready-made.
Grabado
Aguafuerte: técnica de grabado consistente en tratar las partes de la plancha de metal no protegidas por un
barniz con “agua fuerte” (ácido nítrico diluido en agua).
Aguatinta: técnica proveniente de una plancha de metal cubierta con resina, que una vez calentada se
adhiere a la superficie de la plancha, dibujando posteriormente sobre esta superficie con un tipo de tinta
especial, llamada aguatinta. Proveniente del aguafuerte, produce efectos parecidos a la acuarela. Surgió en
el siglo XVIII.
Grabado a buril: se realiza sobre plancha de cobre, con un buril, instrumento formado por un mango redondo
y una barra de acero, de sección cuadrada tallada en forma de rombo. Con esta herramienta se perfila el
dibujo, rellenando los surcos con tinta.
Grabado a punta seca: en esta técnica la plancha se trabaja directamente con una punta de acero, diamante
o rubí, sin recurrir a barnices ni ácidos, obteniendo unas líneas ásperas llamadas “rebabas”, diferentes
según la presión y el ángulo de incisión. A diferencia del buril, no corta el metal, sino que lo araña.
Grabado a media tinta (mezzotinto): también llamado grabado en negro o al humo, se trabaja la plancha con
un rascador de varias puntas (rocker o berceau), obteniendo un graneado uniforme por entrecruzamiento de
líneas, distinguiendo así tonos claros y oscuros.
Linograbado: técnica de grabado en relieve similar a la xilografía, pero utilizando linóleo en vez de madera.
Litografía: es un grabado sobre piedra caliza, tratando la superficie con un lápiz de materia grasa para delimitar
el dibujo y realizando el grabado según dos procedimientos: bañando con ácido, para corroer la parte no
engrasada y dejar el dibujo en relieve; o aplicando dos clases de tinta acuosa y grasa, fijándose la primera en el
fondo y cubriendo la segunda las líneas dibujadas a lápiz. Fue inventado por Aloys Senefelder en 1778.
Serigrafía: técnica por la cual se obtienen impresiones filtrando los colores por una trama de seda –o,
actualmente, nailon–, recubriendo con cola las partes que no deben filtrarse para impermeabilizarlas. Fue
inventado en China.
Xilografía: grabado en madera (generalmente cerezo o boj),
realizado sobre un boceto calcado sobre la plancha de madera
y tallado con cuchillo, gubia, formón o buril, vaciando de
madera los blancos y dejando en relieve los negros; a
continuación, se entinta con un rodillo y se estampa, bien a
mano o bien con el tórculo. Fue muy utilizado en la Edad
Media, sobre todo en Alemania.66
Mosaico
Vidrio
Existen diversos tipos de vidrio: “vidrio sódico” (el más básico, a partir de
sílice), cristal (sílice y óxido de plomo o potasio), “vidrio calcedonio”
(sílice y óxidos metálicos) y “vidrio lácteo” (sílice, bióxido de manganeso Vidriera: Moisés en el monte Sinaí y
y óxido de estaño). La principal técnica para trabajarlo es el soplado, Moisés ante el faraón (siglo XIII), Catedral
donde se le puede dar cualquier forma y espesor. En cuanto a la de Colonia, Alemania.
decoración, puede ser pintada, esgrafiada, tallada, con pinzas, a filigrana,
etc.68
Orfebrería
Es el arte de confeccionar objetos decorativos con metales nobles o piedras preciosas, como el oro, plata, diamante, perla, ámbar,
coral, etc.
Camafeo: es el tallado de figuras en relieve sobre piedras duras estratificadas, como el ágata, la sardónica, el
coral y la concha, que por lo general poseen capas de diversos colores, lo que proporciona unos intensos
contrastes cromáticos.
Cincelado: consiste en trabajar el metal precioso con un cincel, realizando decoraciones ahuecadas o trabajos
de acabado, con cinceles de distintas formas y grosores.
Damasquinado (o “ataujía”): sobre un soporte metálico se traza el dibujo con punta fina, luego se hace una
incisión con buriles y escalpelos, y por último se aplica una filigrana de metales de diverso color.
Filigrana: se practica con hilos de metal precioso, con los que se elabora la pieza trenzando o enroscando los
hilos, hasta obtener la forma deseada.
Fusión: son los trabajos ejecutados a molde, elaborados de dos formas: “fusión permanente”, realizada con un
molde bivalvo, con la forma ya trabajada, de piedra o terracota; “a la cera perdida”, donde se modela el objeto en
cera, al que se aplica un embudo con respiraderos, cubriéndose de creta, que una vez seca se calienta hasta
que expulse la cera, llenándose luego del metal fundido.
Granulado: es un procedimiento por el que se obtienen minúsculas esferas de oro con las que se elaboran
dibujos o decoraciones geométricas.
Nielado: consiste en grabar un dibujo sobre una lámina de metal —generalmente plata—, rellenando los surcos
con el “nielado”, aleación de plata, cobre y plomo, con azufre y bórax, que produce una mezcla negra y brillante.
Opus interrasile: técnica de origen romano que consiste en realizar pequeñas incisiones en las láminas de metal
precioso, realizando una función de calado que da a la obra un aspecto de encaje.
Repujado: es la decoración en relieve realizada sobre planchas de oro, plata o cobre, trabajando el revés de la
plancha con martillo y cincel.70
Forja
Se hace con hierro (limonita, pirita o magnetita), reduciéndolo con calor, saliendo una pasta al rojo con la que se hacen lingotes.
Hay tres clases: “colado”, con mucho carbono, sílice, azufre y manganeso, no sirve para forjar, solo para fundir en molde; “hierro
dulce o forjado”, con menos carbono, es más maleable y dúctil, se puede forjar, pero es blando y desafilable; “acero”, con
manganeso, tungsteno, cobalto y wolframio, es más duro, para instrumentos cortantes. El modelado se realiza sin añadir ni quitar
material, sino que existen diversas técnicas alternativas: estirar, ensanchar, hendir, curvar, recalcar, etc.
Restauración
La restauración de obras de arte es una actividad que
tiene por objeto la reparación o actuación preventiva de
cualquier obra que, debido a su antigüedad o estado de
conservación, sea susceptible de ser intervenida para
preservar su integridad física, así como sus valores
artísticos, respetando al máximo la esencia original de la
obra.71
El Juicio Final El Juicio Final El Juicio Final tras
La restauración debe dirigirse al de Miguel Ángel durante la la restauración.
restablecimiento de la unidad antes de la restauración.
potencial de la obra de arte, siempre restauración.
que esto sea posible sin cometer una
falsificación artística o una
falsificación histórica, y sin borrar
huella alguna del transcurso de la
obra de arte a través del tiempo.
En arquitectura, la restauración suele ser de tipo funcional, para preservar la estructura y unidad del edificio, o reparar grietas o
pequeños defectos que puedan surgir en los materiales constructivos. Hasta el siglo XVIII, las restauraciones arquitectónicas solo
preservaban las obras de culto religioso, dado su carácter litúrgico y simbólico, reconstruyendo otro tipo de edificios sin respetar
siquiera el estilo original. Sin embargo, desde el auge de la arqueología a finales del siglo XVIII, especialmente con las
excavaciones de Pompeya y Herculano, se tendió a preservar en la medida de lo posible cualquier estructura del pasado, siempre
y cuando tuviese un valor artístico y cultural. Aun así, en el siglo XIX los ideales románticos llevaron a buscar la pureza
estilística del edificio, y la moda del historicismo llevó a planteamientos como los de Viollet-le-Duc, defensor de la intervención
en monumentos en función de cierto ideal estilístico. En la actualidad, se tiende a preservar al máximo la integridad de los
edificios históricos.
En el terreno de la pintura, se ha evolucionado desde una primera perspectiva de intentar recuperar la legibilidad de la imagen,
añadiendo si fuese necesario partes perdidas de la obra, a respetar la integridad tanto física como estética de la obra de arte,
haciendo las intervenciones necesarias para su conservación sin que se produzca una transformación radical de la obra. La
restauración pictórica adquirió un creciente impulso a partir del siglo XVII, debido al mal estado de conservación de pinturas al
fresco, técnica bastante corriente en la Edad Media y el Renacimiento. Igualmente, el aumento del mercado de las antigüedades
propició la restauración de obras antiguas cara a su posterior comercialización. Por último, en escultura ha habido una evolución
paralela: desde la reconstrucción de obras antiguas, generalmente en cuanto a miembros mutilados (como en la reconstrucción del
Laocoonte en 1523-1533 por parte de Giovanni Angelo Montorsoli), hasta la actuación sobre la obra preservando su estructura
original, manteniendo en caso necesario un cierto grado de reversibilidad de la actuación practicada.72
Estética
La estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera cómo el razonamiento del ser humano interpreta los
estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante. Se podría decir, así como la lógica estudia el conocimiento racional, que
la estética es la ciencia que estudia el conocimiento sensible, el que adquirimos a través de los sentidos.73 Entre los diversos
objetos de estudio de la estética figuran la belleza o los juicios de gusto, así como las distintas maneras de interpretarlos por parte
del ser humano. Por tanto, la estética está íntimamente ligada al arte, analizando los diversos estilos y periodos artísticos
conforme a los diversos componentes estéticos que en ellos se encuentran. A menudo se suele denominar la estética como una
“filosofía del arte”. La estética es una reflexión filosófica que se hace sobre objetos artísticos y naturales, y que produce un
“juicio estético”. La percepción sensorial, una vez analizada por la inteligencia humana, produce ideas, que son abstracciones de
la mente, y que pueden ser objetivas o subjetivas. Las ideas provocan
juicios, al relacionar elementos sensoriales; a su vez, la relación de juicios
es razonamiento. El objetivo de la estética es analizar los razonamientos
producidos por dichas relaciones de juicios.74
El arte es también un juego con las apariencias sensibles, los colores, las formas, los volúmenes, los sonidos, etc. Es un juego
gratuito donde se crea de la nada o de poco más que la nada una apariencia que no pretende otra cosa que engañarnos. Es un
juego placentero que satisface nuestras necesidades eternas de simetría, de ritmo o de sorpresa. La sorpresa que para Baudelaire
es el origen de la poesía. Así, según Kant, el placer estético deriva menos de la intensidad y la diversidad de sensaciones, que de
la manera, en apariencia espontánea, por la cual ellas manifiestan una profunda unidad, sensible en su reflejo, pero no
conceptualizable.
Para Ernst Gombrich, «en realidad el arte no existe: solo hay artistas». Más adelante, en la introducción de su obra La historia del
arte, dice que no tiene nada de malo que nos deleitemos en el cuadro de un paisaje porque nos recuerda nuestra casa, o en un
retrato porque nos recuerda un amigo, ya que, como humanos que somos, cuando miramos una obra de arte estamos sometidos a
un conjunto de recuerdos que para bien o para mal influyen sobre nuestros gustos. Siguiendo a Gombrich, se puede ver cómo a
los artistas también les sucede algo parecido: en el Retrato de un niño (Nicholas Rubens), el pintor flamenco Rubens lo representó
hermoso, ya que seguramente se sentía orgulloso del aspecto del niño, y nos quiso transmitir su pasión de padre a la vez que de
artista; en el Retrato de la madre, el pintor alemán Alberto Durero la dibujó con la misma devoción y amor que Rubens sentía por
su hijo, pero aquí vemos un estudio fiel de la cara de una mujer vieja, no hay belleza natural, pero Durero, con su enorme
sinceridad, creó una gran obra de arte.
La sociología del arte debe sus primeros planteamientos al interés de diversos historiadores por el análisis del entorno social del
arte desde mediados del siglo XIX, sobre todo tras la irrupción del positivismo como método de análisis científico de la cultura, y
la creación de la sociología como ciencia autónoma por Auguste Comte. Sin embargo, la sociología del arte se desarrolló como
disciplina particular durante el siglo XX, con su propia metodología y sus objetos de estudio determinados. Principalmente, el
punto de partida de esta disciplina se suele situar inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de
diversas obras decisivas en el desarrollo de esta corriente disciplinar: Arte y revolución industrial, de Francis Klingender (1947);
La pintura florentina y su ambiente social, de Friedrich Antal (1948); e Historia social de la literatura y el arte, de Arnold
Hauser (1951). En sus inicios, la sociología del arte estuvo estrechamente vinculada al marxismo —como los propios Hauser y
Antal, o Nikos Hadjinikolaou, autor de Historia del arte y lucha de clases (1973)—, si bien luego se desmarcó de esta tendencia
para adquirir autonomía propia como ciencia. Otros autores destacados de esta disciplina son Pierre Francastel, Herbert Read,
Francis Haskell, Michael Baxandall, Peter Burke, Giulio Carlo Argan, etc.77
Crítica de arte
La crítica de arte es un género, entre literario y académico, que hace una
valoración sobre las obras de arte, artistas o exposiciones, en principio de
forma personal y subjetiva, pero basándose en la Historia del arte y sus
múltiples disciplinas, valorando el arte según su contexto o evolución. Es a
la vez valorativa, informativa y comparativa, redactada de forma concisa y
amena, sin pretender ser un estudio académico pero aportando datos
empíricos y contrastables. Denis Diderot es considerado el primer crítico
de arte moderno, por sus comentarios sobre las obras de arte expuestas en
los salones parisinos, realizados en el Salón Carré del Louvre desde 1725.
Estos salones, abiertos al público, actuaron como centro difusor de
tendencias artísticas, propiciando modas y gustos en relación al arte, por lo
que fueron objeto de debate y crítica. Diderot escribió sus impresiones
sobre estos salones primero en una carta escrita en 1759, que fue publicada
en la Correspondance littéraire de Grimm, y desde entonces hasta 1781,
siendo el punto de arranque del género.80
En la génesis de la crítica de arte hay que valorar, por un lado, el acceso Denis Diderot, considerado el padre de la
del público a las exposiciones artísticas, que unido a la proliferación de los crítica de arte.
Para ser justa, es decir, para tener su razón de ser, la crítica debe ser parcial, apasionada,
política; esto es: debe adoptar un punto de vista exclusivo, pero un punto de vista exclusivo que
abra al máximo los horizontes.
Charles Baudelaire, Salón de 1846.82
Entre los críticos de arte ha habido desde famosos escritores hasta los propios historiadores del arte, que muchas veces han
pasado del análisis metodológico a la crítica personal y subjetiva, conscientes de que era un arma de gran poder hoy día. Como
nombres, se podría citar a Charles Baudelaire, John Ruskin, Oscar Wilde, Émile Zola, Joris-Karl Huysmans, Guillaume
Apollinaire, Wilhelm Worringer, Clement Greenberg, Michel Tapié, etc.; en el mundo hispanohablante, destacan Eugeni d'Ors,
Aureliano de Beruete, Jorge Romero Brest, Juan Antonio Gaya Nuño, Alexandre Cirici, Juan Eduardo Cirlot, Enrique Lafuente
Ferrari, Rafael Santos Torroella, Francisco Calvo Serraller, José Corredor Matheos, Irma Arestizábal, Ticio Escobar, Raúl
Zamudio, etc.83
Durante el siglo XIX, la nueva disciplina buscó una formulación más práctica y rigurosa, sobre todo desde la aparición del
positivismo. Sin embargo, esta tarea se abordó desde diversas metodologías que supusieron una gran multiplicidad de tendencias
historiográficas: el romanticismo impuso una visión historicista y revivalista del pasado, rescatando y poniendo nuevamente de
moda estilos artísticos que habían sido minusvalorados por el neoclasicismo winckelmanniano; así lo vemos en la obra de Ruskin,
Viollet-le-Duc, Goethe, Schlegel, Wackenroder, etc. En cambio, la obra de autores como Karl Friedrich von Rumohr, Jacob
Burckhardt o Hippolyte Taine, supuso un primer intento serio de formular una Historia del arte basada en criterios científicos,
basándose en el análisis crítico de las fuentes historiográficas. Por otro lado, Giovanni Morelli introdujo el concepto del
connoisseur, el experto en arte, que lo analiza en base tanto a sus conocimientos como a su intuición.87
La primera escuela historiográfica de gran relevancia fue el formalismo, que defendía el estudio del arte a partir del estilo,
aplicando una metodología evolucionista que otorgaba al arte una autonomía alejada de cualquier consideración filosófica,
rechazando la estética romántica y el idealismo hegeliano, y acercándose al neokantismo. Su principal teórico fue Heinrich
Wölfflin, considerado el padre de la moderna Historia del arte. Aplicó al arte criterios científicos, como el estudio psicológico o
el método comparativo: definía los estilos por las diferencias estructurales inherentes a los mismos, como argumentó en su obra
Conceptos fundamentales de la Historia del Arte (1915). Wölfflin no otorgaba importancia a las biografías de los artistas,
defendiendo en cambio la idea de nacionalidad, de escuelas artísticas y estilos nacionales. Las teorías de Wölfflin fueron
continuadas por la llamada Escuela de Viena, con autores como Alois Riegl, Max Dvořák, Hans Sedlmayr y Otto Pächt.88
Ya en el siglo XX, la historiografía del arte ha continuado dividida en múltiples tendencias, desde autores aún enmarcados en el
formalismo (Roger Fry, Henri Focillon), pasando por las escuelas sociológica (Friedrich Antal, Arnold Hauser, Pierre Francastel,
Giulio Carlo Argan) o psicológica (Rudolf Arnheim, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler), hasta perspectivas individuales y
sintetizadoras como las de Adolf Goldschmidt o Adolfo Venturi. Una de las escuelas más reconocidas ha sido la de la iconología,
que centra sus estudios en la simbología del arte, en el significado de la obra artística. A través del estudio de imágenes,
emblemas, alegorías y demás elementos de significación visual, pretenden esclarecer el mensaje que el artista pretendió transmitir
en su obra, estudiando la imagen desde postulados mitológicos, religiosos o históricos, o de cualquier índole semántica presente
en cualquier estilo artístico. Los principales teóricos de este movimiento fueron Aby Warburg, Erwin Panofsky, Ernst Gombrich,
Rudolf Wittkower y Fritz Saxl.89
Arte prerrománico: se denomina así a los múltiples estilos desarrollados en Europa desde la caída del Imperio
romano hasta alrededor del año 1000, donde la fusión de la cultura clásica con la de los nuevos pobladores de
origen germánico generará las diversas nacionalidades que conforman actualmente el continente europeo. Se
engloban en esta fase diversos estilos de marcado carácter regional, desde el arte visigodo y de los otros
pueblos germánicos, o incluso el arte celta —especialmente en las islas británicas— o vikingo, pasando por el
arte asturiano, hasta el arte carolingio y otoniano en el centro de Europa.93
Véanse también: Arte bizantino, Arte islámico y Arte mozárabe.
Arte en la Baja Edad Media (900-1400)
Arte románico: representa el primer estilo de carácter
internacional de la cultura europea occidental, con una
identidad plenamente consolidada tras el paso del latín a las
lenguas vernáculas. De carácter eminentemente religioso, casi
todo el arte románico está dirigido a la exaltación y divulgación
del cristianismo. La arquitectura destaca por el uso de bóvedas
de cañón y arcos de medio punto, iniciándose la construcción
de grandes catedrales, que seguirá durante el gótico. La
escultura se desarrolló principalmente en el marco
arquitectónico, de carácter religioso, con figuras
esquematizadas, sin realismo, de signo simbólico. La pintura
es preferentemente mural, de signo religioso y figuras
esquemáticas al igual que la escultura.
Arte gótico: desarrollado entre los siglos XII y XVI, fue una
época de desarrollo económico y cultural. La arquitectura sufrió
una profunda transformación, con formas más ligeras, más
dinámicas, con un mejor análisis estructural que permitió hacer
edificios más estilizados, con más aberturas y, por tanto, mejor
iluminación. Aparecieron nuevas tipologías como el arco
Pantocrátor del ábside de Sant Climent de
apuntado y la bóveda de crucería, y la utilización de
contrafuertes y arbotantes para sostener la estructura del Taüll, MNAC.
edificio, permitiendo interiores más amplios y decorados con
vitrales y rosetones. La escultura continuó enmarcada en la
obra arquitectónica, aunque comenzó a desarrollarse la escultura exenta, con formas más realistas, inspiradas
en la naturaleza. La pintura dejó de ser mural para pasar a retablos situados en los altares de las iglesias, y
empezó a desarrollarse la pintura en lienzo, al temple o al óleo. Se sucedieron cuatro estilos pictóricos: el gótico
lineal o franco-gótico, el gótico itálico o trecentista (Cimabue, Giotto, Duccio), el gótico internacional (Stefan
Lochner, Bernat Martorell) y el gótico flamenco (Jan Van Eyck, el Bosco).94
Véase también: Arte mudéjar
Manierismo: evolución de las formas renacentistas, el manierismo abandonó la naturaleza como fuente de
inspiración para buscar un tono más emotivo y expresivo, cobrando importancia la interpretación subjetiva que el
artista hace de la obra de arte. La arquitectura adquiere un signo más efectista y de tenso equilibrio, destacando
Andrea Palladio y Miguel Ángel. En escultura, descuella la obra de Miguel Ángel, con obras de tenso dinamismo
donde resalta la expresión de la persona representada. La pintura tiene un sello más caprichoso, extravagante,
con gusto por la forma sinuosa y estilizada, destacando en primer lugar –como en las otras artes– Miguel Ángel,
seguido de Bronzino, Correggio, Parmigianino, Giorgione, Tiziano, Veronese, Tintoretto, El Greco, etc.95
Barroco: época de grandes disputas en el terreno político y religioso, surge una división entre los países
católicos contrarreformistas, donde se afianza el estado absolutista, y los países protestantes, de signo más
parlamentario. El arte se vuelve más refinado y ornamentado, con pervivencia de un cierto racionalismo
clasicista pero con formas más dinámicas y efectistas, con gusto por lo sorprendente y anecdótico, por las
ilusiones ópticas y los golpes de efecto. La arquitectura, bajo unas líneas clásicas, asume unas formas más
dinámicas, con una exuberante decoración, destacando Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Fischer von
Erlach, José Benito Churriguera, etc. La escultura adquiere el mismo carácter dinámico, sinuoso, expresivo,
ornamental, destacando nuevamente Bernini, así como Pedro de Mena, Francisco Salzillo, etc. La pintura se
desarrolló en dos tendencias contrapuestas: el naturalismo, basado en la estricta realidad natural, con gusto por
el claroscuro –el llamado “tenebrismo”–, donde cabe citar a Caravaggio y Georges de La Tour; y el clasicismo,
que es igualmente realista pero con un concepto de la realidad más intelectual e idealizado, englobando a
Annibale Carracci, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, etc. Aparte de estas dos corrientes, hubo infinitud de
escuelas, estilos y autores de muy diverso signo, destacando dos escuelas regionales: la flamenca (Rubens,
Van Dyck), y la holandesa (Rembrandt, Johannes Vermeer). En España destacó la figura excepcional de
Velázquez, así como José de Ribera, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo.
Rococó: desarrollado en el siglo XVIII, supone la pervivencia de las principales manifestaciones artísticas del
barroco, con un sentido más enfatizado de la decoración y el gusto ornamental, que son llevados a un
paroxismo de riqueza, sofisticación y elegancia. La arquitectura rococó se desarrolló sobre todo en Francia y
Alemania, representado por Ange-Jacques Gabriel y Johann Balthasar Neumann. La escultura tiene un aire
grácil, refinado, como en la obra de Jean-Antoine Houdon o los hermanos Asam (Cosmas Damian y Egid
Quirin). La pintura se mueve entre la exaltación religiosa o el paisajismo vedutista en Italia, y las escenas
cortesanas de Watteau y Fragonard en Francia, pasando por el retratismo inglés de Reynolds y Gainsborough.
Figura aparte es el inclasificable pintor español Francisco de Goya, que evolucionó desde un sello más o menos
rococó hasta un cierto prerromanticismo, pero con una obra personal y expresiva de fuerte tono intimista.
Neoclasicismo: el auge de la burguesía tras la Revolución francesa favoreció el resurgimiento de las formas
clásicas, más puras y austeras, en contraposición a los excesos ornamentales del barroco y rococó,
identificados con la aristocracia. La arquitectura neoclásica es más racional, de signo funcional y un cierto aire
utópico, como vemos en los postulados de Claude-Nicolas Ledoux y Étienne-Louis Boullée. La escultura, de
lógico referente grecorromano, tuvo como principales figuras a Antonio Canova y Bertel Thorvaldsen. La pintura
mantuvo un sello austero y equilibrado, influido por la escultura grecorromana o figuras como Rafael y Poussin,
destacando Jacques-Louis David, J.A.D. Ingres, José de Madrazo, etc.96
Arte no europeo
Arte precolombino: las primeras grandes civilizaciones surgieron en México: los olmecas realizaban esculturas
de piedra de gran naturalismo (Luchador, hallado en Santa María Uxpanapán), así como colosales cabezas
monolíticas de hasta 3,5 metros de altura; los zapotecas construyeron el magnífico conjunto de la Ciudad de los
Templos, en el Monte Albán. Posteriormente, los mayas desarrollaron un arte de signo religioso, donde
destacaban los templos, de forma piramidal (Tikal, Uxmal, Templo de Kukulcán en Chichén Itzá). Los toltecas
construyeron el Templo del Dios de la Estrella Matutina en Tula, y nos han dejado una de las mejores muestras
de escultura precolombina: el Chac Mool. Los aztecas consagraron el arte a la expresión del poder, destacando
su capital, Tenochtitlán. En Perú la primera cultura de relevancia fue la de Chavín de Huántar (900 a.C.),
complejo religioso donde destaca el templo, edificado sobre tres pisos de galerías. Otras culturas remarcables
de la región fueron la de Paracas, la moche y la nazca –con sus enigmáticas líneas de Nazca–. Más adelante,
los incas crearon una cultura muy desarrollada, con una notable arquitectura e ingeniería civil, destacando la
ciudad de Machu Picchu.97
Arte africano: su principal peculiaridad ha sido siempre su carácter mágico-religioso, con obras de madera,
piedra o marfil, en máscaras y figuras exentas de carácter más o menos antropomórfico. La primera producción
de cierta relevancia fue la cultura Nok, en el primer milenio a.C., situada en el norte de la actual Nigeria. En
Sudán se desarrollaron las culturas kerma y meroe, caracterizadas por sus monumentales construcciones en
barro, sus armas y su cerámica. En Etiopía destacó la ciudad de Aksum, siendo de remarcar sus estelas en
forma de pilares monolíticos, de carácter funerario, de hasta 20 metros de altura. En Zimbabue floreció la cultura
Monomotapa (siglos XI-XV), cuya capital, Gran Zimbabue, fue una de las ciudades más grandes de toda África.
En Ifé (Nigeria), de cultura yoruba, surgió en los siglos XII-XIII una notable escuela de figuras en terracota, de
gran naturalismo. De esta época datan también las iglesias talladas en la roca de Lalibela, en Etiopía. En Malí
destacaron las construcciones en adobe, como la Gran Mezquita de Djenné, datada inicialmente del siglo XIII
pero reconstruida varias veces.98
Arte indio: tiene un carácter principalmente religioso, sirviendo como vehículo de transmisión de las distintas
religiones que han jalonado la India: hinduismo, budismo, islamismo, etc. La primera gran civilización se produjo
en la ciudad de Mohenjo-Dāro, que muestra un planificado urbanismo, con edificios públicos construidos en
barro cocido y ladrillo. Entre los siglos III y II a.C. se desarrolló
el arte maurya, de signo budista, destacando como
monumento característico la stūpa, túmulo funerario de
carácter conmemorativo, generalmente recubierto de relieves
con escenas de la vida de Buda, como la Stūpa de Sānchi.
Otras muestras de arte budista fueron: el arte de Gandhāra,
con influencia helenística y sasánida; el de Mathurā, que
mezclaba elementos tradicionales indios con motivos
grecorromanos; y el de Amarāvatī, igualmente de influencia
grecorromana, destacando la gran stūpa de Amarāvati, de 50
metros de altura. Entre los siglos IV y VIII se desarrolló el arte
gupta, donde destacan los grandes santuarios rupestres o
vihara (Ajantā, Ellorā, Elephanta). El arte hindú tuvo su apogeo
entre los siglos VIII y XII, con un tipo de santuario característico
denominado śikhara, como el de Udaipur. Entre los siglos X y
XI se produjo el arte de Khajurāhō, máxima expresión del arte
indoario por la elegancia formal y estética de sus templos, así
como de la escultura que los adorna. Por último, tras la
invasión musulmana se produjo el arte mogol, de formas
islámicas, destacando el Taj Mahal (siglo XVII).99
Arte japonés: también cabe estudiarlo por períodos: el Período Jōmon (5000 a.C.-200 a.C.) estuvo marcado por
la producción de cerámica, la más antigua producida por el ser humano, decorada con incisiones o impresiones
de cuerda. Durante el Período Yayoi (200 a.C.-200 d.C.) se difundió un tipo de sepulturas de gran tamaño con
cámara y túmulo ornamentado con cilindros de terracota. En el Período Kofun (200-600) destacan las grandes
sepulturas llamadas kofun, así como unas figuras de terracota llamadas haniwa; en arquitectura destaca el
santuario de Ise. En el Período Asuka (552-646) se introdujo el budismo, destacando el templo de Hōryū-ji (607)
y las estatuas de Buda. En el Período Nara (646-794) tuvo su apogeo el arte budista, plasmado igualmente en
arquitectura (Pagoda del Este de Yakushi-ji, templo de Tōdai-ji) y escultura (Buda de Tachibana, Bodhisattva
Gakko). El Período Heian (794-1185) fue el más clásico del arte japonés: monasterio de Byōdō-in, escuela
pictórica de yamato-e. En el Período Kamakura (1185-1333) se introdujo la secta zen, que influyó
poderosamente en el arte figurativo: en escultura destacó Unkei, en arquitectura el conjunto de cinco grandes
templos de Sanjūsangen-dō (1266), y en pintura el retrato y el paisaje. En el Período Muromachi (1333-1573)
floreció notablemente la pintura, enmarcada dentro de la estética zen, apareciendo el estilo sumi-e,
representado fundamentalmente por Sesshū; también se desarrolló el arte de la jardinería, y cobraron
importancia los objetos de laca y metal. Durante el Período Momoyama (1573-1615) el arte se alejó de la
estética budista, remarcando los valores tradicionales japoneses: se construyeron grandes castillos, como el de
Himeji y el de Fushimi-Momoyama; en pintura continuó la tradición épica japonesa, la cerámica alcanzó un
momento de gran apogeo, y en laca destacó Honami Kōetsu. En el Período Edo (1615-1868) Japón se cerró a
todo contacto exterior, aunque fue una época de gran prosperidad: se desarrolló notablemente la pintura, que
adquirió gran vitalidad, destacando Tawaraya Sōtatsu y Ogata Kōrin, así como la escuela de ukiyo-e, que
destacó por la representación de tipos y escenas populares ( Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai, Utagawa
Hiroshige).101
Arte oceánico: está marcado por la multiplicidad de territorios insulares que jalonan el Océano Pacífico,
destacando las islas de Australia y Nueva Zelanda, y tres principales áreas de islas y archipiélagos: Polinesia,
Melanesia y Micronesia. La primera cultura desarrollada en la zona fue la lapita (1.500-500 a.C.), que se
caracteriza por su cerámica decorada con motivos dentados hechos con peines o púas, así como objetos de
obsidiana y conchas. En Australia destacan las pinturas rupestres, que son bastante esquemáticas, llegando a la
simplificación geométrica. Más adelante continuó la expansión hacia la periferia oceánica, produciéndose una
gran diversificación cultural. La mayoría de manifestaciones artísticas eran de carácter ritual, relacionadas con
danzas y ceremonias de tipo religioso: en Micronesia se produjeron elaborados complejos arquitectónicos con
esculturas de piedra y megalitos; en Guam y las islas Marianas destacan las casas sobre columnas de piedra
(latte); en Hawái se construyeron grandes templos (heiau), con esculturas de madera de hasta tres metros que
representaban a sus dioses; en Nueva Zelanda, los maoríes desarrollaron un tipo de talla de madera con figuras
de líderes políticos y religiosos; en la isla de Pascua se construyeron las famosas cabezas monolíticas (moái)
entre el año 900 y el 1600; en Melanesia destacan las grandes casas de reunión o «casas de los espíritus»,
dedicadas a ceremonias relacionadas con el culto a los antepasados; las máscaras fueron características de
Nueva Guinea (mai), Nueva Irlanda (malanggan) y Nueva Caledonia (apuema); los asmat de Irian Jaya (Nueva
Guinea) construían unos postes conmemorativos (bisj) de entre 5 y 10 metros de altura, tallados con figuras
antropomórficas; en las islas Salomón se dieron estatuas de madera (indalo) de figuras humanas o animales,
con incrustaciones de conchas.102
Siglo XIX
Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sentaron las bases de
la sociedad contemporánea, marcada en el terreno político por el fin del
absolutismo y la instauración de gobiernos democráticos –impulso iniciado
con la Revolución francesa–; y, en lo económico, por la Revolución
industrial y el afianzamiento del capitalismo, que tendrá respuesta en el
marxismo y la lucha de clases. En el terreno del arte, comienza una
dinámica evolutiva de estilos que se suceden cronológicamente cada vez
con mayor celeridad, que culminará en el siglo XX con una atomización de
estilos y corrientes que conviven y se contraponen, se influyen y se
enfrentan.
Romanticismo: movimiento de profunda renovación en todos los géneros artísticos, los románticos pusieron
especial atención en el terreno de la espiritualidad, de la imaginación, la fantasía, el sentimiento, la evocación
ensoñadora. En pintura, después de una fase prerromántica donde podríamos citar a William Blake y Johann
Heinrich Füssli, destacaron Eugène Delacroix, Théodore Géricault, John Constable, Joseph Mallord William
Turner, etc. Una derivación del romanticismo fue el movimiento alemán de los Nazarenos.
Realismo: desde mediados de siglo surgió una tendencia que puso énfasis en la realidad, la descripción del
mundo circundante, especialmente de obreros y campesinos en el nuevo marco de la era industrial, con un
cierto componente de denuncia social, ligado a movimientos políticos como el socialismo utópico. En pintura
destacan Camille Corot, Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier y Mariano Fortuny. En Gran
Bretaña surgió la escuela de los prerrafaelitas, que se inspiraban –como su nombre indica– en los pintores
italianos anteriores a Rafael, así como en la recién surgida fotografía. En escultura, destacó Constantin Meunier.
Impresionismo: fue un movimiento profundamente innovador, que supuso una ruptura con el arte académico y
una transformación del lenguaje artístico, iniciando el camino hacia los movimientos de vanguardia. Se
inspiraban en la naturaleza, de la que pretendían captar una ‘impresión’ visual, la plasmación de un instante en
el lienzo –por influjo de la fotografía–, con una técnica de pincelada suelta y tonos claros y luminosos. Cabe
mencionar como principales representantes a Édouard Manet –considerado un precursor–, Claude Monet,
Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas. Igual de renovador fue en el terreno de la escultura el
papel de Auguste Rodin, que sentó las bases de la escultura del siglo XX.
Postimpresionismo: son artistas que, partiendo de los nuevos hallazgos técnicos efectuados por los
impresionistas, los reinterpretan de manera personal, abriendo distintas vías de desarrollo de suma importancia
para la evolución del arte en el siglo XX: Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Vincent Van
Gogh, Joaquín Sorolla, etc.104
Simbolismo: corriente de corte fantástico y onírico, surgió como reacción al naturalismo de la corriente realista e
impresionista, poniendo especial énfasis en el mundo de los sueños, así como en aspectos satánicos y
terroríficos, el sexo y la perversión. Destacaron Gustave Moreau, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes y
Gustav Klimt.
Siglo XX
El arte del siglo XX padece una profunda transformación: en una sociedad más
materialista, más consumista, el arte se dirige a los sentidos, no al intelecto.
Igualmente, cobra especial relevancia el concepto de moda, una combinación entre
la rapidez de las comunicaciones y el aspecto consumista de la civilización actual.
Surgen así los movimientos de vanguardia, que pretenden integrar el arte en la
sociedad, buscando una mayor interrelación artista-espectador, ya que es este último
el que interpreta la obra, pudiendo descubrir significados que el artista ni conocía.
Las últimas tendencias artísticas pierden incluso el interés por el objeto artístico: el
arte tradicional era un arte de objeto, el actual de concepto. Hay una revalorización
del arte activo, de la acción, de la manifestación espontánea, efímera, del arte no
comercial (arte conceptual, happening, environment). Formas únicas de continuidad en
el espacio (1913), de Umberto
Arquitectura del siglo XX: la arquitectura ha sufrido una profunda Boccioni.
transformación desde las formas tradicionales hasta las movimientos de
vanguardia, que han supuesto un nuevo concepto constructivo basado
en una concepción más racional del espacio, estructurado de forma
más depurada y funcional, con especial atención a las nuevas tecnologías y a su ubicación medioambiental. La
principal tendencia artística ha sido el racionalismo, representado fundamentalmente por la Escuela de la
Bauhaus. Entre los nombres de los más destacados arquitectos del siglo XX sobresalen Walter Gropius, Frank
Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, José Luis Sert, Oscar Niemeyer, Alvar Aalto, Pier Luigi
Nervi, Luis Barragán, Rafael Moneo, Richard Rogers, Robert Venturi, Denise Scott Brown, Frank Gehry, Norman
Foster, James Stirling, Santiago Calatrava, Zaha Hadid, etc.105
Vanguardismo (1905-1945):
Fovismo: primer movimiento vanguardista del siglo XX, el fovismo supuso una experimentación en el terreno
del color, que es concebido de modo subjetivo y personal, aplicándole valores emotivos y expresivos.
Destacan Henri Matisse, Albert Marquet, Raoul Dufy, André Derain y Maurice de Vlaminck.
Expresionismo: surgido como reacción al impresionismo, los expresionistas defendían un arte más personal
e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista –la ‘expresión’– frente a la plasmación de la
realidad –la ‘impresión’–, reflejando en sus obras una temática personal e intimista con gusto por lo
fantástico, deformando la realidad para acentuar el carácter expresivo de la obra. Con precedentes en las
figuras de Edvard Munch y James Ensor, se formó principalmente en torno a dos grupos: Die Brücke (Ernst
Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff, Emil Nolde), y Der Blaue Reiter (Vasili Kandinski, Franz
Marc, August Macke, Paul Klee), destacando igualmente Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Amedeo
Modigliani, Marc Chagall, etc.
Cubismo: este movimiento se basó en la deformación de la realidad mediante la destrucción de la
perspectiva espacial de origen renacentista, organizando el espacio en función de una trama geométrica,
con visión simultánea de los objetos, una gama de colores fríos y apagados, y una nueva concepción de la
obra de arte, con la introducción del collage. La figura principal de este movimiento fue Pablo Picasso, uno
de los grandes genios del siglo XX, junto a Georges Braque, Juan Gris y Fernand Léger, así como Alexander
Archipenko, Pablo Gargallo y Julio González en escultura. Una derivación del cubismo fue el orfismo de
Robert Delaunay.
Futurismo: movimiento italiano que exaltó los valores del progreso técnico e industrial del siglo XX,
destacando aspectos de la realidad como el movimiento, la velocidad y la simultaneidad de la acción.
Destacan en pintura Giacomo Balla y Gino Severini, y Umberto Boccioni en escultura.
Dadaísmo: movimiento de reacción a los desastres de la guerra, el dadaísmo supuso un planteamiento
radical del concepto de arte, que pierde cualquier componente basado en la lógica y la razón, reivindicando
la duda, el azar, lo absurdo de la existencia. Esto se traduce en un lenguaje subversivo, donde se cuestionan
tanto las temáticas como las técnicas tradicionales del arte, experimentando con nuevos materiales y nuevas
formas de composición, como el collage, el fotomontaje y los ready-made. Destacan Hans Arp, Francis
Picabia, Kurt Schwitters y Marcel Duchamp.
Surrealismo: con un claro precedente en la pintura metafísica (Giorgio de Chirico, Carlo Carrà), el
surrealismo puso especial énfasis en la imaginación, la fantasía, el mundo de los sueños, con una fuerte
influencia del psicoanálisis, como se percibe en su concepto de “escritura automática”, por la que intentan
expresarse liberando su mente de cualquier atadura racional, mostrar la pureza del inconsciente. La pintura
surrealista se movió entre la figuración (Salvador Dalí, Paul Delvaux, René Magritte, Max Ernst) y la
abstracción (Joan Miró, André Masson, Yves Tanguy). En escultura destacan Henry Moore, Constantin
Brâncuşi, Alberto Giacometti y Alexander Calder.
Arte abstracto: cuestionado el concepto de realidad por las nuevas teorías científicas, y con el surgimiento
de nuevas tecnologías como la fotografía y el cine, que ya se encargan de plasmar la realidad, se produce la
génesis del arte abstracto: el artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar sus
sentimientos. El arte pierde todo aspecto real y de imitación de la naturaleza para centrarse en la simple
expresividad del artista, en formas y colores que carecen de cualquier componente referencial. Iniciado por
Vasili Kandinski, fue desarrollado por el movimiento neoplasticista (De Stijl), con figuras como Piet Mondrian
y Theo Van Doesburg.
Constructivismo: surgido en la Rusia revolucionaria, es un estilo comprometido políticamente que pretende a
través del arte realizar una transformación de la sociedad, mediante una reflexión sobre las formas puras
artísticas concebidas desde aspectos como el espacio y el tiempo, que generan una serie de obras de estilo
abstracto, con tendencia a la geometrización. Destacan Vladímir Tatlin, Lissitzky, Anton Pevsner y Naum
Gabo. Una variante fue el suprematismo de Kasimir Malevich.106
Véase también: Historia de la literatura, Historia de la música, Historia del teatro, Historia
de la ópera, Historia de la danza, Historia de la fotografía, Historia del cine e Historia del
cómic
Véase también
Portal:Arte. Contenido relacionado con Arte.
Belleza
Bellas Artes
Estética
Artes liberales
Teoría del arte
Clasificación de las artes
Arte autodestructivo
Arte marcial
Arte y anatomía
Artes decorativas
Artesanía
Día Mundial del Arte
Todos los artículos en la Wikipedia que comienzan por la palabra Arte
Referencias
27. Beardsley-Hospers (1990), p. 79- 60. Souriau (1998), p. 540-541.
1. Real Academia Española y 80.
Asociación de Academias de la 61. Azcárate (1983), p. 14-16.
Lengua Española (2014). «arte» 28. Givone (2001), p. 122-124. 62. Souriau (1998), p. 612.
(http://dle.rae.es/arte). 29. Givone (2001), p. 125-127. 63. Fuga (2004), p. 12-30.
Diccionario de la lengua 30. Givone (2001), p. 129-131. 64. Fuga (2004), p. 92-132.
española (23.ª edición). Madrid: 31. Givone (2001), p. 222-230.
Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. 65. Fuga (2004), p. 138-167.
32. Givone (2001), p. 151-153. 66. Fatás-Borrás (1990), pp. 122-
2. Tatarkiewicz, 2002, pp. 63-67
33. Givone (2001), p. 154. 123.
3. Omar Argerami: Psicología de la
creación artística (p. 23-30). 34. Bozal (1993), p. 8-18. 67. Fuga (2004), pp. 176-201.
Buenos Aires: Columbia, 1968. 35. Tatarkiewicz (2002), p. 51-53. 68. Fuga (2004), pp. 250-284.
4. Tatarkiewicz (2002), p. 39. 36. Tatarkiewicz (2002), p. 62-63. 69. Fuga (2004), pp. 212-230.
5. Beardsley-Hospers (1990), p. 20. 37. Tatarkiewicz (2002), p. 67. 70. Fuga (2004), pp. 300-358.
6. Tatarkiewicz (1989), vol. II, p. 87- 38. Tatarkiewicz (2002), p. 82. 71. Brandi (2002), pp. 13-17.
88. 39. Tatarkiewicz (2002), p. 84-85. 72. AA.VV. (1991), p. 812.
7. Tatarkiewicz (2002), p. 43. 40. Tatarkiewicz (2000), vol. I, p. 73. Beardsley-Hospers (1990), p. 97.
8. Beardsley-Hospers (1990), p. 44. 318. 74. Tatarkiewicz (2000), vol. I, p. 9.
9. Tatarkiewicz (1991), vol. III, p. 41. Tatarkiewicz (2002), p. 42. 75. Givone (2001), p. 14.
367-368. 42. Tatarkiewicz (2002), p. 45. 76. Bozal (1999), vol. II, p. 332.
10. Bozal (2000), vol. I, p. 21. 43. Tatarkiewicz (2002), pp. 46-48. 77. Bozal (2000), vol. I, p. 147.
11. Beardsley-Hospers (1990), p. 65. 44. Tatarkiewicz (2002), p. 49. 78. Marty (1999), pp. 13-14.
12. Givone (2001), p. 65-66. 45. Givone (2001), pp. 50-54. 79. «La Psicología de la Gestalt» (htt
13. Beardsley-Hospers (1990), p. 68. 46. Tatarkiewicz (2002), p. 53. p://psicologia.laguia2000.com/ge
14. Bozal (2000), vol. I, p. 370-373. 47. Souriau (1998), p. 142. neral/la-psicologia-de-la-gestalt).
15. Eco (2004), p. 329. Consultado el 15 de marzo de
48. Souriau (1998), p. 838.
2009.
16. Beardsley-Hospers (1990), p. 70. 49. Brandi (2002), p. 15.
80. Bozal (2000), vol. I, p. 22-23.
17. Eco (2004), p. 333. 50. Brandi (2002), p. 14.
81. Bozal (2000), vol. I, p. 155-170.
18. Givone (2001), p. 114. 51. Villa (2003), p. 55.
82. Bozal (2000), vol. I, p. 165.
19. Bozal (2000), vol. I, p. 324-329. 52. Azcárate (1983), p. 9-12.
83. Villa (2003), pp. 62-66.
20. Givone (2001), p. 102-104. 53. AA.VV. (1991), p. 678.
84. Tatarkiewicz (2000), vol. I, pp.
21. Givone (2001), p. 112-113. 54. AA.VV. (1991), p. 19. 280-288.
22. Beardsley-Hospers (1990), p. 73. 55. Villa (2003), pp. 120-123. 85. Bozal (2000), vol. I, p. 137.
23. Givone (2001), p. 108-109. 56. AA.VV. (1991), p. 213. 86. Bozal (2000), vol. I, pp. 150-154.
24. Givone (2001), p. 110-111. 57. AA.VV. (1991), p. 615. 87. Bozal (2000), vol. I, p. 141-143.
25. Bozal (2000), vol. I, p. 379-380. 58. Villa (2003), p. 91-96. 88. Bozal (1999), vol. II, p. 255-258.
26. Eco (2004), p. 415-417. 59. Villa (2003), pp. 71-73. 89. Bozal (1999), vol. II, p. 293-295.
90. Azcárate (1983), pp. 24-28. 97. Honour-Fleming (2002), p. 521- 103. Ramírez Domínguez (1983), p.
91. Azcárate (1983), pp. 30-45. 530. 663-702.
92. Azcárate (1983), pp. 64-88. 98. Honour-Fleming (2002), p. 530- 104. Ramírez Domínguez (1983), p.
536. 709-772.
93. Azcárate (1983), pp. 95-130.
99. Onians (2008), p. 134-135. 105. Ramírez Domínguez (1983), p.
94. Azcárate (1983), p. 187-337.
100. Honour-Fleming (2002), p. 557- 873-902.
95. Pérez Sánchez (1983), p. 347-
560. 106. Ramírez Domínguez (1983), p.
409.
101. Onians (2008), p. 204-205. 773-837.
96. Pérez Sánchez (1983), p. 479-
102. Onians (2008), p. 208-209. 107. González (1991), p. 7-61.
651.
Bibliografía
AA.VV. (1991). Enciclopedia del Arte Garzanti. Ediciones B, Barcelona. ISBN 84-406-2261-9.
Azcárate Ristori, José María de; Pérez Sánchez, Alfonso Emilio; Ramírez Domínguez, Juan Antonio (1983).
Historia del Arte. Anaya, Madrid. ISBN 84-207-1408-9.
Beardsley, Monroe C. y Hospers, John (1990). Estética. Historia y fundamentos. Cátedra, Madrid. ISBN 84-376-
0085-5.
Bozal, Valeriano (y otros) (2000). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vol.
I). Visor, Madrid. ISBN 84-7774-580-3.
Bozal, Valeriano (y otros) (1999). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (vol.
II). Visor, Madrid. ISBN 84-7774-581-1.
Bozal, Valeriano (1993). Modernos y postmodernos. Historia 16, Madrid.
Brandi, Cesare (2002). Teoría de la restauración. Alianza, Madrid. ISBN 84-206-4138-3.
Eco, Umberto (2004). Historia de la belleza. Lumen, Barcelona. ISBN 84-264-1468-0.
Fatás, Guillermo y Borrás, Gonzalo (1990). Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología,
heráldica y numismática. Alianza, Madrid. ISBN 84-206-0292-2.
Fuga, Antonella (2004). Técnicas y materiales del arte. Electa, Barcelona. ISBN 84-8156-377-3.
Givone, Sergio (2001). Historia de la estética. Tecnos, Madrid. ISBN 84-309-1897-3.
Gombrich, Ernst (1997). Historia del Arte. Debate, Madrid. ISBN 978-84-8306-044-5.
González, Antonio Manuel (1991). Las claves del arte. Últimas tendencias. Planeta, Barcelona. ISBN 84-320-9702-
0.
Hauser, Arnold (2004). Historia social de la literatura y el arte. Debolsillo, Barcelona. ISBN 978-84-9793-220-2.
Honour, Hugh y Fleming, John (2002). «Historia mundial del arte». Ed. Akal, Madrid. ISBN 84-460-2092-0.
Jenkins, Henry (2002). Hop on Pop: The Politics and Pleasures of Popular Culture. (en inglés). Duke University
Press. ISBN 0-8223-2737-6..
Marty, Gisèle (1999). Psicología del arte. Pirámide, Madrid. ISBN 84-368-1340-5.
Onians, John (2008). Atlas del arte. Ed. Blume, Barcelona. ISBN 978-84-9801-293-4.
Souriau, Étienne (1998). Diccionario Akal de Estética. Akal, Madrid. ISBN 84-460-0832-7.
Tatarkiewicz, Władysław (2000), Historia de la estética I. La estética antigua, Madrid: Akal, ISBN 84-7600-240-8
— (1989), Historia de la estética II. La estética medieval, Madrid: Akal, ISBN 84-7600-407-9
— (1991), Historia de la estética III. La estética moderna 1400-1700, Madrid: Akal,
ISBN 84-7600-669-1
— (2002), Historia de seis ideas, Madrid: Tecnos, ISBN 84-309-3911-3
Villa, Rocío de la (2003). Guía del arte hoy. Tecnos, Madrid. ISBN 84-309-3930-X.
Enlaces externos
Multimedia en Commons.
Definiciones en Wikcionario.
Citas en Wikiquote.
Portal:Arte. Contenido relacionado con Arte.
Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arte&oldid=121022212»
Esta página se editó por última vez el 2 nov 2019 a las 22:05.
El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse
cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.