Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Jugando Con El Violin

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 111

http://www.freepik.

es/ind
ex.php?goto=27&opciondo

JUGANDO CON EL wnload=2&id=aHR0cDovL3


d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8
vOTE4MzA3&fileid=41544

VIOLIN
La presente cartilla es una herramienta pedagógica que se centra
en el despertar de la intuición y la espontaneidad para darle curso al rio de
la creatividad del ser que se encuentra con el violín.
JUGANDO CON EL VIOLÍN

HERRAMIENTA PEDADAGOGICA

Monografía de grado para optar por el título de

Licenciada en Música

DORIS BELKY GONZALEZ CALCETERO

Carné No. 2010275075

ASESOR ESPECÍFICO

Lácides Romero Mesa

PROFESIONALIZACION – MUSICA

COLOMBIA CREATIVA COHORTE 2

Facultad de Artes

Universidad Pedagógica Nacional

Bogotá 2012
FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE


Código: FOR020GIB Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 1 de 3

1. Información General
Tipo de documento Trabajo y/o Tesis de Grado
Acceso al documento Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Titulo del documento Jugando con el violín
Autor(es) Doris Belky González Calcetero
Director Lácides Romero Mesa
Publicación Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2013 , 106 páginas
Unidad Patrocinante Facultad de Bellas Artes universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves Intuición, creatividad, improvisación, espontaneidad, juego.

2. Descripción
“La improvisación es un misterio. Se puede escribir un libro sobre el tema, pero al final nadie sabe qué es. Cuando improviso y estoy
en buena forma, estoy como semidormido. Hasta me olvido de que hay gente mirándome. Los grandes improvisadores son como
sacerdotes: sólo piensan en un dios”.
Stéphane Grappelli
Muchos violinistas dentro de la formación clásica quedan petrificados al escuchar la palabra improvisación, y es porque no se suele
prestar demasiada atención a esta forma de enfrentarse a la música sin partituras, sin una camisa de fuerza o sin la comodidad de
hacer o decir lo de otros.
Esto ha generado un acondicionamiento físico y mental, obstruyendo la espontaneidad, el juego mismo y por ende la creatividad.
Jamás será lo mismo interpretar a otro que la experiencia de crear una obra que tenga la frescura del momento siendo una
comunicación directa que permite dejar fluir las fuentes internas de la creación. Como “la teoría de la escultura de miguel Ángel: la
estatua ya está en la piedra, allí a estado desde el comienzo de los tiempos, y la tarea del escultor es verla y liberarla eliminando
cuidadosamente todo el material que sobra” (Stephen Nachmanovitch).
Esta monografía ha sido diseñada como un aporte al futuro violinista para que a partir de su inicio en el violín tenga la oportunidad
de enfrentarse a su propio sentir y su propio pensamiento manifestado a través del instrumento y que yacen dentro de él. Generar
la liberación de su propia obra, este proceso lo que hará es ir limpiando el camino para que vaya aflorando el artista que vive en cada
discípulo. Permitiendo entrar en contacto con sus propios poderes creativos y fortalecerlos. Pues considero que es una
responsabilidad del maestro frente a sus discípulos encaminarlos a la búsqueda de sí mismos para descubrirse, pues nunca se
sabe que tan grande es el artista que se tiene en frente.
Además de alentar al discípulo de su propia responsabilidad frente a él mismo por descubrir lo que está en su interior es incitar a la
exploración, pues el ejercicio de la improvisación resulta ser algo íntegro y satisfactorio generando interés al sentirse parte de
algo, una especie de vínculo espiritual que va más allá que al hecho de hacer música. Desapareciendo lo que en un principio era
terrorífico y convirtiéndose en una constante diversión fresca.
Cabe además realzar que la improvisación es la forma más natural y extendida de hacer música, pues fue a través justamente de la
exploración y la búsqueda del hombre lo que generó descubrir la música, que además yace en la misma naturaleza. Si el hombre a
través de la observación pudo crear instrumentos tratando de imitar cantos de animales e infinidad de efectos plasmados en la
naturaleza. ¿Por qué abandonarla práctica de la música que vive dentro de Él?

Juan Sebastian Bach llamado el padre de la música fue el más grande improvisador, y el barroco fue una época muy rica gracias a
la improvisación. Fue a partir de Franz Liszt (compositor, virtuoso pianista y profesor) que la improvisación se fue dejando. Ya los
concertistas no hacían sus propias cadencias (improvisaciones) sino que empezaron a tocar cadencias pre escritas por los más
predominantes músicos. Y se ha ido creando la idea de que la improvisación es exclusiva del jazz porque reapareció en este siglo y
en este campo.

3. Fuentes
Galamian, I. (1998) Interpretación y enseñanza del Violín. Editorial: Galamian.
Grappelli, S. (1076) Profiles: Stéphane Grappelli Editorial: The New Yorker
Mendoza, G & Otros (2011) Diplomado Metodología Musical Dalcroze. Universidad Pedagógica Nacional.
Nachmanovithc, S. (2010) La improvisación en la vida y en el arte. Editorial: Paidós 2ª Edición.
Pascual, (2002) Mothersole.
Ramos, C. (1985) La Dinámica del Violinista. Editorial: Ricordi 5 Edición

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional


FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE


Código: FOR020GIB Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 2 de 3

Suzuki, S. (2003) Hacia la Música por Amor. Nueva filosofía pedagógica. Editor Ramallo Bros. Edición No. 2
Schafer, M. (1982) Limpieza de oídos. Editorial: Roicordi. Buenos Aires.

4. Contenidos
RECOPILACIÓN HISTÓRICA DEL VIOLÍN 23
EL NACIMIENTO 26
AMATI 26
EL MITO STRAVIVARIUS 27
GUARNERI 29
STAINER 30
LA IDUSTRIALIZACION 31
EL SIGLO XX 31
EL VIOLÍN ELECTRICO 33
CAPITULO 1 35
PRINCIPIOS BASICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL VIOLIN 35
EL USO DE CINTAS EN EL DIAPASON O TASTIERA DEL VIOLIN TARDA EL APRENDIZAJE DEL MISMO Y EN EFECTO SU
EJECUCION. 36
CAPITULO 2 42
JUGANDO CON NUESTRO CUERPO 43
TALLER DE SENSIBILIZACION RITMICA-ESPACIAL SEGÚN DALCROZE 44
Cuerpo 44
Cognición 47
Desarrollo Creativo 49
CAPITULO 3 52
BASE TECNICA PARA JUGAR CON EL VIOLIN 52
Propuesta Metodológica 52
POSTURA DEL VIOLÍN EN EL CUERPO 52
POSTURA DEL ARCO EN LA MANO DERECHA 53
POSICIONANDO EL ARCO SOBRE EL VIOLÍN57
FROTANDO EL ARCO SOBRE LA CUERDA 57
DESPERTANDO EL JUEGO CON LA MANO DERECHA 59
POSICION DE LA MANO IZQUIERDA 63
DESPERTANDO EL JUEGO CON LA MANO IZQUIERDA 65
ARTICULANDO LAS DOS MANOS 66
CAPITULO 4. 72
DE LA IMPROVISACION 72
Análisis de la propuesta 72
CAPITULO 5. 76
¡A IMPROVISAR! 76
Aplicación 76
IMPROVISACION SOBRE LAS CUERDAS AL AIRE 76
IMPROVISANDO CON LA PENTATONICA MENOR 82
IMPROVISACION CON LA PENTATONICA MAYOR 84
SIGAMOS IMPROVISANDO CON METRICA 3/4 86
SIGAMOS IMPROVISANDO CON METRICA 4/4 88
IMPROVISACION CON LA ESCALA BLUES MENOR 90
IMPROVISACION CON LA ESCALA BLUES MAYOR 91
EJERCICIOS TONALES CON RECONOCIMIENTO ARMÓNICO I-V-I 93
EJERCICIOS TONALES CON RECONOCIMIENTO ARMÓNICO I-V-IV-I 94
ESTUDIOS TONALES CON NOTAS DE PASO 95

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional


FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE


Código: FOR020GIB Versión: 01

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 3 de 3

5. Metodología
La herramienta pedagógica que presento a continuación está basada en el aprendizaje significativo, quiere decir que se desarrollará
un proceso cognitivo donde encontramos que sus aspectos fundamentales son la capacidad de relacionar y las representaciones.
En el proceso cognitivo se tiende a relacionar infinidad de elementos, por esta razón será la base del conocimiento; las experiencias
previas que a su vez con el nuevo conocimiento hallaran relación. Integrándose y de esta manera reajusta o reconstruye ambas
informaciones en el proceso.
Significa que los conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos y experiencias, donde el docente crea un entorno
para que el alumno entienda lo que está aprendiendo; utilizando lo aprendido para nuevas experiencias en donde no se trata de
memorizar sino de comprender. Para esto es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a formar
parte de la memoria comprensiva.
Se pretende potencializar que el estudiante construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía generando que
finalmente él aprenda a aprender.
Es un aprendizaje permanente produciendo un cambio cognitivo pasando de una situación de no saber a saber.
El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje mecanicista y se da cuando una nueva información se “conecta” con un concepto
relevante, donde la llegada de nueva información complementa la información anterior enriqueciéndola. Generándose por
consecuencia una elevada sensación de “Motivación”. “La inteligencia no es un cántaro que se llena sino una llama que se enciende”
(Piutarco, 600 a.C)
Cuando se habla que la base es el conocimiento previo no se hace referencia estrictamente a sus vivencias musicales si no que
como ser humano integral es muy importante su entorno y vivencias culturales.

6. Conclusiones
Para muchos tocar el tema de la improvisación resulta ser demasiado complejo al punto de estar tan predispuestos que la sola
expresión paraliza. Es esto lo que se originó a causa de una educación musical netamente enfocada a la interpretación dejando de
lado el ejercicio de plasmar su propio pensamiento y sentir a la hora de hacer música.
Durante la realización de este trabajo que finaliza con la elaboración de la cartilla “Jugando con el violín “se observó que la
educación en términos generales, es decir, no solamente en la educación musical; se ha diseñado para dar un material el cual el
discípulo debe aprender, para después reproducirlo; creyéndose además que el mejor es aquel que lo logre ejecutar lo más
exactamente similar al conocimiento que se le ha dado.
Esto muestra que salirse de esos parámetros preconcebidos o paradigmas de la educación no es inicialmente fácil. Pues lleva a
confrontar sentimientos, sensaciones y el miedo de decir algo o en algunos casos, el terror de decir algo que sea propio de sí
mismos. Ya que se está acostumbrado a que se diga que decir. Pero una vez se supera el miedo inicial se comienza a dejar ver un
disfrute que va creciendo, de forma excitante, que hace que se anhele otra vez el momento de jugar con el violín. Vale la pena
mencionar que en muchos casos a los llamados “juiciosos” es a quienes les cuesta más expresar algo propio o encontrar algo de
ellos mismos. Y aquellos a los que se les ha estigmatizado de “desaplicados” fluyen con mayor facilidad.
Es de entender que no se puede seguir creando mentes y por ende seres predeterminados o limitados porque todo este escrito o
dicho, ya que cada ser humano viene con su propio paquete y si se da curso a ese fluir, entonces se estará generando la
evolución natural de la humanidad y además la retroalimentación que enriquece al ser humano y a la música, viviendo así música
fresca.

Elaborado por: Doris Belky González Calcetero


Revisado por:

Fecha de elaboración del


28 Febrero 2013
Resumen:

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional


MONOGRAFÍA 2

DEDICATORIA

Esta monografía de grado la he realizado para optar por el título de Licenciada en


Música de la Facultad de Música de la Universidad Pedagógica Nacional.

Es un trabajo realizado gracias a la experiencia que he tenido a lo largo de mi


carrera como violinista, en donde tuve encuenta no solo mi experiencia personal; sino el
común denominador observado a través de compañeros y maestros.

El fin es dejar un aporte que ayude a liberarse de toda carga y dificultad que se
han encargado de crear psicológicamente en el proceso del aprendizaje del violín.
Valiéndome de la espontaneidad, permitiendo que la mente se despoje, que el cuerpo sea
reconocido como parte principal del proceso, y darle curso al fluir de la intuición que va a
generar la creatividad.

Este trabajo es la consecuencia de una vida en donde he alternado el papel de


madre junto con la búsqueda de la realización personal, es así como articulando la
experiencia de vida junto con la vivencia musical; nace el deseo de mostrar el
aprendizaje del violín desde otro punto de vista, en donde dejo a un lado el concepto de lo
“difícil que es ejecutar el violín” y trabajo para ordenar el cuerpo, la mente y las
emociones, con el objeto de sistematizar un proceso coherente y ordenado que garantiza
fruto.

La dedico a mis dos maravillosos hijos que Dios me ha regalado para acompañar
mi vida, y donde ellos fueron piezas fundamentales en este proceso; no solo por la
motivación y respaldo que me han brindado desde que llegaron, sino porque son dos
chicos extraordinarios que comenzaron con el violín y teniendo grandiosas cualidades
para llegar a ser extraordinarios violinistas, el mayor de mis hijos hoy día cursa cuarto
semestre de la carrera de Estudios Musicales en la Facultad de Artes Pontificia
Universidad Javeriana con énfasis en violoncello y mi hijo menor lleva 8 semestre en el
programa PIJ de la misma universidad estudiando percusión sinfónica, procesos
violinístico que no direccioné Yo. Y que con el tiempo descubrí porque un niño no siempre
se logra enamorar del violín.
MONOGRAFÍA 3

Profeso mi agradecimiento a DIOS TODO PODEROSO por la oportunidad de


haber terminado mis estudios, y permitido que este proceso me haya enriquecido como
ser humano y como músico; a cada maestro ya que uno a uno de ellos fue fundamental
para la evolución que aconteció en mí. Reitero así mi admiración y respeto a los
docentes y directivos que el programa Colombia Creativa Cohorte 2 eligió para formar
parte de este gran equipo. Su dedicación, profesionalismo y esa gran calidad humana
fueron relevantes en este proceso. A su vez, cabe mencionar el extraordinario grupo de
compañeros con quienes tuve el privilegio de compartir enriqueciéndome desde todo punto
de vista.

Durante el ejercicio de la elaboración propia de mi trabajo monográfico, tengo


que mencionar la entrega incondicional que me ha ofrecido todo el tiempo el Maestro y
concertista Lácides Romero Meza, pues fue bajo su dirección musical y pedagógica que
una intención llegó a ser realidad.

Mi respeto y aprecio queda en mí por un acompañamiento de tan alta calidad.

¡Gracias!
MONOGRAFÍA 4

RESUMEN

La herramienta pedagógica que se encuentra a continuación y que es presentada a


través de la realización de una cartilla, a sido elaborada con el objeto de contribuir al
proceso musical de iniciación violinística.

Dicha cartilla denominada “Jugando con el Violín” busca plasmar una base
técnica que permita el dominio del instrumento e informar acerca de los aspectos más
relevantes concernientes al violín. Además tiene como componente principal el despertar
de la intuición, la espontaneidad y el juego libre que permitirá desbloquear la obra creativa
que vive en cada ser, que se enfrenta a la ejecución del violín.
MONOGRAFÍA 5

TABLA DE CONTENIDO

TABLA CONTENIDO CARTILLA “JUGANDO CON EL VIOLÍN” ..........................7

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................10

JUSTIFICACION..............................................................................................................12

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .........................................................................13

Pregunta de investigación ...................................................................................... 17

OBJETIVOS ......................................................................................................................18

Objetivo General: .................................................................................................... 18

Objetivos Específicos: ............................................................................................. 18

METODOLOGIA..............................................................................................................19

a. Aporte metodológico para la enseñanza del violín ........................................... 19

b. Enfoque pedagógico ..................................................................................... 21

c. Instrumentos de aprendizaje ........................................................................... 22

d. Caracterización de la población ................................................................... 22

POBLACION OBJETO DE ESTUDIO .............................................................................. 22

e. Contenido específico de la Cartilla “Jugando con el VIOLÍN” ....................... 22

CONCLUSIONES ...........................................................................................................100

REFERENCIAS ..............................................................................................................101

TABLA DE IMÁGENES ................................................................................................102

Imagen 1. ............................................................................................................. 102

Imagen 2 .............................................................................................................. 103

Imagen 3 .............................................................................................................. 103

Imagen 4 .............................................................................................................. 104

Imagen 5 .............................................................................................................. 105

Imagen 6 .............................................................................................................. 105


MONOGRAFÍA 6

Imagen 7 .............................................................................................................. 106

Imagen 8 ........................................................................................................ 106


MONOGRAFÍA 7

TABLA CONTENIDO CARTILLA “JUGANDO CON EL VIOLÍN”

RECOPILACIÓN HISTÓRICA DEL VIOLÍN ..............................................................23

EL NACIMIENTO ........................................................................................................26

AMATI ...........................................................................................................................26

EL MITO STRAVIVARIUS .........................................................................................27

GUARNERI ...................................................................................................................29

STAINER .......................................................................................................................30

LA IDUSTRIALIZACION ...........................................................................................31

EL SIGLO XX ...............................................................................................................31

EL VIOLÍN ELECTRICO ...........................................................................................33

CAPITULO 1 ....................................................................................................................35

PRINCIPIOS BASICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL VIOLIN ............................35

EL USO DE CINTAS EN EL DIAPASON O TASTIERA DEL VIOLIN TARDA EL


APRENDIZAJE DEL MISMO Y EN EFECTO SU EJECUCION. ......................................36

CAPITULO 2 ....................................................................................................................43

JUGANDO CON NUESTRO CUERPO ......................................................................43

TALLER DE SENSIBILIZACION RITMICA-ESPACIAL SEGÚN DALCROZE ........44

Cuerpo ....................................................................................................................44

Cognición ................................................................................................................47

Desarrollo Creativo ...............................................................................................49

CAPITULO 3 ....................................................................................................................52

BASE TECNICA PARA JUGAR CON EL VIOLIN .................................................52

Propuesta Metodológica ...........................................................................................52

POSTURA DEL VIOLÍN EN EL CUERPO .......................................................52

POSTURA DEL ARCO EN LA MANO DERECHA .........................................53

POSICIONANDO EL ARCO SOBRE EL VIOLÍN ........................................57

FROTANDO EL ARCO SOBRE LA CUERDA .................................................57


MONOGRAFÍA 8

DESPERTANDO EL JUEGO CON LA MANO DERECHA ...........................59

POSICION DE LA MANO IZQUIERDA ..........................................................63

DESPERTANDO EL JUEGO CON LA MANO IZQUIERDA .........................65

ARTICULANDO LAS DOS MANOS .................................................................66

CAPITULO 4. ...................................................................................................................72

DE LA IMPROVISACION...........................................................................................72

Análisis de la propuesta .............................................................................................72

CAPITULO 5. ....................................................................................................................76

¡A IMPROVISAR! ........................................................................................................76

Aplicación ...................................................................................................................76

IMPROVISACION SOBRE LAS CUERDAS AL AIRE ..................................76

IMPROVISANDO CON LA PENTATONICA MENOR ...................................82

IMPROVISACION CON LA PENTATONICA MAYOR ................................84

SIGAMOS IMPROVISANDO CON METRICA 3/4 ........................................86

SIGAMOS IMPROVISANDO CON METRICA 4/4 ..........................................88

IMPROVISACION CON LA ESCALA BLUES MENOR ................................90

IMPROVISACION CON LA ESCALA BLUES MAYOR ................................91

EJERCICIOS TONALES CON RECONOCIMIENTO ARMÓNICO I-V-I ..93

EJERCICIOS TONALES CON RECONOCIMIENTO ARMÓNICO I-V-IV-I........94

ESTUDIOS TONALES CON NOTAS DE PASO ...............................................95


MONOGRAFÍA 9

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1. ............................................................................................................. 102

Imagen 2 .............................................................................................................. 103

Imagen 3 .............................................................................................................. 103

Imagen 4 .............................................................................................................. 104

Imagen 5 .............................................................................................................. 105

Imagen 6 .............................................................................................................. 105

Imagen 7 .............................................................................................................. 106

Imagen 8 ........................................................................................................ 106


MONOGRAFÍA 10

INTRODUCCIÓN

“La improvisación es un misterio. Se puede escribir un libro sobre el


tema, pero al final nadie sabe qué es. Cuando improviso y estoy en buena
forma, estoy como semidormido. Hasta me olvido de que hay gente mirándome.
Los grandes improvisadores son como sacerdotes: sólo piensan en un dios”.

Stéphane Grappelli

Muchos violinistas dentro de la formación clásica quedan petrificados al


escuchar la palabra improvisación, y es porque no se suele prestar demasiada atención a
esta forma de enfrentarse a la música sin partituras, sin una camisa de fuerza o sin la
comodidad de hacer o decir lo de otros.
Esto ha generado un acondicionamiento físico y mental, obstruyendo la
espontaneidad, el juego mismo y por ende la creatividad. Jamás será lo mismo interpretar a
otro que la experiencia de crear una obra que tenga la frescura del momento siendo una
comunicación directa que permite dejar fluir las fuentes internas de la creación. Como “la
teoría de la escultura de miguel Ángel: la estatua ya está en la piedra, allí a estado desde
el comienzo de los tiempos, y la tarea del escultor es verla y liberarla eliminando
cuidadosamente todo el material que sobra” (Stephen Nachmanovitch).
Esta monografía ha sido diseñada como un aporte al futuro violinista para que a
partir de su inicio en el violín tenga la oportunidad de enfrentarse a su propio sentir y su
propio pensamiento manifestado a través del instrumento y que yacen dentro de él.
Generar la liberación de su propia obra, este proceso lo que hará es ir limpiando el camino
para que vaya aflorando el artista que vive en cada discípulo. Permitiendo entrar en
contacto con sus propios poderes creativos y fortalecerlos. Pues considero que es una
responsabilidad del maestro frente a sus discípulos encaminarlos a la búsqueda de sí
mismos para descubrirse, pues nunca se sabe que tan grande es el artista que se tiene en
frente.
Además de alentar al discípulo de su propia responsabilidad frente a él mismo por
descubrir lo que está en su interior es incitar a la exploración, pues el ejercicio de la
MONOGRAFÍA 11

improvisación resulta ser algo íntegro y satisfactorio generando interés al sentirse parte de
algo, una especie de vínculo espiritual que va más allá que al hecho de hacer música.
Desapareciendo lo que en un principio era terrorífico y convirtiéndose en una constante
diversión fresca.
Cabe además realzar que la improvisación es la forma más natural y extendida de
hacer música, pues fue a través justamente de la exploración y la búsqueda del hombre lo
que generó descubrir la música, que además yace en la misma naturaleza. Si el hombre a
través de la observación pudo crear instrumentos tratando de imitar cantos de animales e
infinidad de efectos plasmados en la naturaleza. ¿Por qué abandonarla práctica de la música
que vive dentro de Él?
Juan Sebastian Bach llamado el padre de la música fue el más grande
improvisador, y el barroco fue una época muy rica gracias a la improvisación. Fue a partir
de Franz Liszt (compositor, virtuoso pianista y profesor) que la improvisación se fue
dejando. Ya los concertistas no hacían sus propias cadencias (improvisaciones) sino que
empezaron a tocar cadencias pre escritas por los más predominantes músicos. Y se ha ido
creando la idea de que la improvisación es exclusiva del jazz porque reapareció en este
siglo y en este campo.
La idea es dar un aporte para que los músicos nuevamente vuelvan a ser libres,
ágiles e imaginativos. Y dejar a un lado la época de grandes imitadores. ¿Por qué seguir
dejando que los músicos se reduzcan a la ejecución únicamente y ceñidos siempre a una
partitura?, ¿sin permitir la oportunidad de su propio proceso creativo?
La teoría de la música enseña las reglas, pero no enseña que decir.” Lo que
tenemos que expresar ya está con nosotros, es nosotros, de manera que la obra de la
creatividad no es cuestión de hacer venir el material sino de desbloquear los obstáculos
para su flujo natural”. “El centro de la improvisación es el libre juego de la conciencia
mientras dibuja, escribe, pinta y ejecuta la materia prima que surge del inconsciente”
(Ibíd.). Es por esta razón que nace es deseo de la realización de esta herramienta
pedagógica.
MONOGRAFÍA 12

JUSTIFICACION

Esta propuesta pretende generar la capacidad en el violinista desde su inicio como


músico instrumental al desarrollo de su pensamiento musical creativo.
Esto para formar al violinista no solo en un profesional en la ejecución del violín,
sino en un profesional que piensa , siente y conoce la música para usarla como pretexto a
la hora de expresar pensamientos, sentimientos e ideas.
Exponer un método de iniciación en el violín de forma progresiva técnico
instrumental, donde a su vez se va desarrollando la capacidad de generar pensamiento
musical anticipado, dando paso a la creatividad, a la improvisación y por ende a la
creación. Ofreciendo ejercicios que permiten el desarrollo de dichas capacidades o la
potencialización de las mismas, teniendo en cuenta el desarrollo técnico del instrumento.
Lo cual acarreara otras capacidades que se desligaran de estas como: seguridad, auto-
control, la capacidad de enfrentar un jurado, un público o la vida misma. Disfrutando al
máximo cada instante y reconociendo su existencia en todo momento.

Lograr que se formen verdaderos intérpretes y creadores, salir de ese círculo de


imitadores donde se ha movido el campo de la música durante décadas. Originando
artistas, pensadores y creadores que el sentir del mundo aclama.
Abortar la manipulación de pensamiento y sentimiento, permitiendo la libertad de
expresión; es decir: dejando fluir el arte. Pues si el arte es la máxima expresión del ser
humano, esta no debe ser limitada sino encausada por el tutor. Tratando al ejecutante del
violín con respeto a su sentir, a su pensar y a su vivir. Para generar su auto- estima, auto-
reconocimiento; aportando todos los elementos posibles al encuentro del camino, que
todo ser humano necesita para lograr realizarse y sentir una vida digna y de calidad.
MONOGRAFÍA 13

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LA FORMACION DEL VIOLINISTA HACIA UN PENSAMIENTO


MUSICAL Y CREADOR

Para lograr una formación que permita en el violinista ser un creador y


direccionar su propio pensamiento, se necesita potencializar todas sus habilidades a través
de la disciplina de estudio, facilitar la técnica para adquirir velocidad y destreza; articulada
con las áreas teóricas-prácticas indispensables en la formación del músico a manera de ser
vivenciadas, eso significa a partir de la praxis, para después llegar a ser sistematizado cada
conocimiento vivenciado. Muy diferente a dar inicio leyendo e imitando, pues así
estaríamos delimitando el pensamiento y castrando poco a poco la capacidad de crear. De
esta manera se aportan los conocimientos previos requeridos a la hora de interpretar el
violín con la capacidad de pensar y no diciendo exactamente lo que tiene que tocar y cómo
tocar, quitando la posibilidad de originar nuevas técnicas y formas de interpretación que
deben de ir de la mano con la evolución del ser humano, acorde con las necesidades
cambiantes del hombre. Esto implica que a su vez se estaría generando auto-
reconocimiento, pues solo al encontrar libertad el hombre sería el protagonista obviamente
direccionado de su propio conocimiento, generando la búsqueda de su propio sentir y
pensar; hasta llevarlo a un encuentro consigo mismo. ¿No es esta la razón más importante
que a través de la existencia de la humanidad ha manifestado el hombre en su necesidad
natural? Para llegar a percibir el equilibrio, la sobriedad, la paz, la tranquilidad, el
autodominio; Encausar la formación como en el principio a la “escucha”, como lo hizo el
hombre primitivo y así fue originando el conocimiento ya que esta solo se logra a través de
los ojos la mente y el corazón.

Es reconocer la necesidad por la situación cognitiva, racional y afectiva del sujeto


en cuestión. Puesto que se le ha dado absoluta relevancia al desarrollo de alta calidad en el
violinista dejando a un lado el ser humano que hay detrás del ejecutante y la necesidad
inmersa que hay en el hombre por crear, siendo esto parte a su derecho de la libertad. Es
un absurdo apartar el aspecto sicológico y mental cuando se está en búsqueda del
desarrollo del potencial humano.
MONOGRAFÍA 14

Para ofrecer desde el inicio de la formación del violinista la libertad de


pensamiento y encausarlo a la creación.

Potencializar su propio aprendizaje, es la propuesta a continuación; una herramienta


pedagógica de iniciación que ofrece la guía en el proceso de generar violinistas con la
capacidad de tener un pensamiento musical, que origine la destreza de ser creadores más
no imitadores. Que va de la mano con el proceso técnico como una herramienta más para
el desarrollo de todo aquello que se quiera decir a través de la música.

Jacques Dalcroze, explora al hombreen todas sus facultades, asumiendo que lo más
importante en su formación musical, es que las ideas y conocimiento musical, vayan
articuladas con procesos de formación humana que permitan crear un estado interior de
conciencia y emotividad, a través del ejercicio musical auditivo y corporal. (Valencia y
otros, febrero 2011).

Es importante mencionar, que entre más temprana edad se dé inicio al estudio del
violín, mejor será el resultado, sin decir que a otras edades no se pueda iniciar el proceso.
Las ventajas son a gran escala, gracias a que la mente del niño está libre de taras, y
manipulaciones del entorno.

Reconocer que hay que tener en cuenta las necesidades del ser humano, en este
caso en particular del ejecutante del violín. En su individualidad como nunca antes se le ha
dado prioridad.

Y generar así el conocimiento consiente que “La música no la oye sólo el oído,
sino todo el cuerpo”, según enuncia Mothersole (Pascual 2002). Y sumergir al estudiante
de violín en su universo interior originando un pensamiento analítico introspectivamente.

Todos en su individualidad aprenden de formas diferentes, de ahí lo vital de un


método que ayude a interiorizar en sí mismos dando lugar al reconocimiento del cuerpo,
de la mente; teniendo muy claro que esta evolución tiene su propio ritmo en cada ser
humano.

Pues ya que la ejecución del violín es ” Arte” y entendiendo el arte como una
actividad realizada por el ser humano y a través del cual se expresan ideas y emociones, ya
MONOGRAFÍA 15

nos está diciendo que es una actividad concebida a nivel individual . Jamás se harán dos
representaciones iguales ni siquiera por el mismo intérprete. Análisis que nos confirma que
no ha habido un método a seguir donde se respete el pensamiento y el sentimiento del
ejecutante y mucho menos que se haya direccionado con el prelación para que dichas ideas
interiores logren ser exteriorizadas con libertad dentro del ámbito musical.

“La música como herramienta para expresar” y no la limitación física, mental y


emocional a técnicas y escuelas representativas generando así: imitadores más no
intérpretes. Lo cual ha generado un estancamiento y la infelicidad de cientos de violinistas.
Impidiendo su sentir y a su vez el desconocimiento de su “yo” negando la posibilidad de
crear y construir. La educación musical debe al mismo tiempo de desarrollar las
sensaciones y emociones. Perfeccionar la vista, el oído y el tacto.

Es por las capacidades que llega a desarrollar la música en el ser humano que vale la
pena generar violinistas que dispongan su mente, su corazón y su voluntad, para usar la
música como pretexto para una transformación.

No es suficiente con interpretar de forma virtuosa el violín si no se desarrolla a su


vez la mayor cualidad del ser humano, el crecimiento. Reconocer que el ser humano está
en la capacidad de ser cada día mejor; logrando un desarrollo que le permite vivir
plenamente la vida; es necesario saber escuchar, mirar, palpar, pensar, analizar,
comprender, actuar, olvidar el sufrimiento, inspirarse en el pasado, preparar el futuro, tener
dominio propio, perseverar, ser visionario, obtener madurez emocional, servir a otros.

Uno no puede conocer profundamente una obra si no la posee físicamente y


psíquicamente. No es solamente con multiplicar las palabras que uno puede expresar
claramente su pensamiento. Un solo árbol puede equilibrar un paisaje, una sola puerta, un
solo balcón puede armonizar una casa, un pequeño vaso de flores puede embellecer una
alcoba, una sola palabra puede iluminar una frase, un simple apretón de manos puede
consolar una pena.

La pedagogía es un arte y el arte es el más activo de los educadores. Toda sensación


debe poder dar nacimiento a un pensamiento. Saber conocer lo que somos, es adivinar lo
que podríamos ser. La finalidad de toda educación es llegar a que los alumnos, al fin de sus
estudios, no digan solamente “yo sé más porque yo aprendí” Si no lograr generar
MONOGRAFÍA 16

pensadores, sensibles en búsqueda de perfeccionamiento; y llegar al punto de ya no hacerlo


por sí mismos, si no por el legado de la humanidad. Con la conciencia de originar un
mundo mejor, a partir de las herramientas dadas al formar a ese grandioso ser que
interpreta el violín.

Enseñar a niños y adultos a ver y a mirar, a oír y a escuchar, no es uno de los


principales objetivos de la educación. La educación no consiste en crear en el discípulo las
cualidades que él no posee sino simplemente ayudarlo a sacar provecho de las cualidades
que posee. Es el educador quién tiene que conseguir realizar esta tarea difícil, o sea
desarrollar en ellos la libertad de acción y de pensamiento. Para llegar a obtener estos
objetivos, todo educador debe comprender entre otras cosas la diferencia esencial entre
instrucción y educación: la instrucción es pasiva, es un medio de acumular conocimiento, la
educación es una fuerza activa que opera sobre la voluntad coordinando las diversas
funciones vitales. Cómo no percatarse del poder de transformación, que se haya, cuando se
educa a través de potencializar el pensamiento; el sentimiento y la manifestación artística
que posee el intérprete. ¿No abriría un mundo de posibilidades tanto para el ejecutante del
violín como para quienes lo escuchan?

El ejecutante del violín debe tener la capacidad de construir una percepción precisa
de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluyendo la autodisciplina, la auto-
comprensión y la autoestima, para empoderarse de su identidad.

Facilitando el absceso a los estudiantes de violín a una educación artística de


calidad. Y activar la capacidad mental de crear mundos inimaginables posibles,
abandonando todo miedo y temor que lo ha limitado. Permitiendo la libertad de… pensar,
sentir y manifestar sus sentimientos y emociones a través de la expresión máxima del arte
“La Música”. Con todas las herramientas técnicas necesarias para lograrlo y sentir la
satisfacción de hacerlo.
MONOGRAFÍA 17

Entonces se puede afirmar que se ha logrado un aporte gigantesco para hacer


artistas más felices y por ende, seres humanos con mayor capacidad de amar y
desarrollarse.

Pregunta de investigación

La pregunta de investigación que se formula a continuación, se plantea con el


objeto de llegar a proveer dicha respuesta mediante la siguiente herramienta pedagógica.
Esta herramienta expresada a través de una cartilla y elaborada con una metodología
trabajada desde varios campos de acción, busca establecer una base sólida al futuro
violinista y generar en él un desarrollo cognitivo que despierte su ser creativo, mediante el
impulso de estímulos, que activen su intuición y espontaneidad. Originando la invención y
el desarrollo del ser, logrando desinhibirse y expresar todo lo que tiene por decir.

¿Qué elementos musicales requiere una herramienta pedagógica para originar


en la formación del violinista la capacidad de pensamiento musical creativo?
MONOGRAFÍA 18

OBJETIVOS

Objetivo General:

Aportar una herramienta pedagógica a través del diseño de una cartilla que
potencialice en la formación musical e instrumental del violinista el pensamiento musical
creativo.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar la capacidad en el futuro violinista a ser partícipe de su


desarrollo musical.
- Vivenciar la música desde la iniciación del violinista.
- Despertar la intuición a través del juego con el violín para originar
la creación de un nuevo pensamiento musical.
MONOGRAFÍA 19

METODOLOGIA

a. Aporte metodológico para la enseñanza del violín

La herramienta pedagógica que presento a continuación está basada en el


aprendizaje significativo, quiere decir que se desarrollará un proceso cognitivo donde
encontramos que sus aspectos fundamentales son la capacidad de relacionar y las
representaciones.

En el proceso cognitivo se tiende a relacionar infinidad de elementos, por esta razón


será la base del conocimiento; las experiencias previas que a su vez con el nuevo
conocimiento hallaran relación. Integrándose y de esta manera reajusta o reconstruye
ambas informaciones en el proceso.
Significa que los conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos y
experiencias, donde el docente crea un entorno para que el alumno entienda lo que está
aprendiendo; utilizando lo aprendido para nuevas experiencias en donde no se trata de
memorizar sino de comprender. Para esto es necesario que la nueva información se
incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva.
Se pretende potencializar que el estudiante construya su propio aprendizaje,
llevándolo hacia la autonomía generando que finalmente él aprenda a aprender.
Es un aprendizaje permanente produciendo un cambio cognitivo pasando de una
situación de no saber a saber.
El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje mecanicista y se da cuando una
nueva información se “conecta” con un concepto relevante, donde la llegada de nueva
información complementa la información anterior enriqueciéndola. Generándose por
consecuencia una elevada sensación de “Motivación”. “La inteligencia no es un cántaro
que se llena sino una llama que se enciende” (Piutarco, 600 a.C)
Cuando se habla que la base es el conocimiento previo no se hace referencia
estrictamente a sus vivencias musicales si no que como ser humano integral es muy
importante su entorno y vivencias culturales.
MONOGRAFÍA 20

En el momento en que se toca el tema de la motivación es absolutamente necesaria


ya que es el “motor” del conocimiento y el hombre no aprende lo que no quiere aprender.
En esta herramienta pedagógica la técnica estará al servicio del que-hacer musical y
no la técnica por la técnica, dándole un sentido en donde el discípulo comprenda
previamente porque y para qué dicho ejercicio.
De esta manera se logrará la “Meta cognición” que es la capacidad que se tiene de
auto regular el propio aprendizaje ( auto-didactismo), es decir de planificar que estrategias
se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar
posibles fallas, y como consecuencia……. Transferir todo a una nueva información.
El conocimiento meta-cognitivo se entiende como aquel que se refiere a como
aprendemos, pensamos, recordamos. Significa que remite a cada individuo o sujeto en
particular.
Así mismo se desarrollara la autorregulación lo que mejora los procesos
comprensivos.
Analicemos que el cerebro es un sistema proyectivo que proyecta continuamente
sus hipótesis internas sobre el mundo exterior. Lo que se desea es ampliar el conocimiento
para tener más herramientas a la hora de expresar esa necesidad interior en el ser humano
de expresar, lo que se tiene dentro. Finalmente ese ser único en su capacidad de crear, para
esto es necesario desbloquear todo lo que no ha permitido el flujo de la creación que yace
en todo ser humano.
Es así como la cartilla a continuación nos introduce en el mundo de la
improvisación que es esa creación fresca del músico en este caso en particular del
violinista.
Se presentara una serie de ejercicios a manera progresiva tanto a nivel técnico,
cognitivo y el inicio a activar el oído armónico en el violinista, que en el gran porcentaje
de ellos en la actualidad este vital conocimiento de dejó de lado.
Abriendo un vasto mundo de comprensión de la música y llevándolo al camino de la
libertad, donde se libera de las partituras y de la memoria misma para entrar al mundo de la
creación y manifestación de sus propias representaciones frescas y actuales.
De esta manera se introduce al estudiante en una práctica en donde el trabajo es
juego, es intrínsecamente gratificante. Es necesario entregarse a la práctica (juego), la
MONOGRAFÍA 21

experimentación y el entrenamiento diario. “Es en el juego y solo en el juego que el niño o


el adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su
personalidad, y solo al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo”. (Winnicott
Donald) psiquiatra. La idea de la práctica en oriente es la de actualizar o revelar a la
persona completa que ya está allí.
“Sin el juego el aprendizaje y la evolución son imposibles. El juego es la raíz donde
surge el arte; es la materia prima que el artista canaliza y organiza con todo su saber y su
técnica”. (Nachmanovitch Stephen, La improvisación en la vida y en el are)
Esta cartilla reunirá estrategias metodológicas que contribuyen al desarrollo de la
intuición y tienen relación directa con el juego.
El juego es diferente a un pasatiempo, es una actitud, un espíritu es una forma de
hacer las cosas. “La creación de algo no se realiza con el intelecto sino con el instinto de
juego que actúa por necesidad interna. La mente creativa juega con el objeto que ama”.
(Jung Carl).
De esta forma el trabajo creativo es juego, es usar las herramientas recibidas a través
de la técnica y tener la libre elección de darle manejo a la información que se tiene, contar
con los medios requeridos en una situación dada. El juego como improvisación libre
generando así una educación para toda la vida.

b. Enfoque pedagógico

Las lecciones de la presente cartilla “Jugando con el violín” están


sustentadas desde las siguientes miradas:
- Émile Dalcroze, pensador, pedagogo y artista con su
propuesta de rítmica Dalcroze.
- Stephen Nachmanovitch, jugador creativo en los últimos
tiempos, violinista, prominente autor, artista ordenador, educador y
conferenciante. Pionero en el expresionismo música gratis en acústica y
eléctrica violines y viola.
- Carlos M. Ramos, y La Dinámica del violinista, basada en
principios anatómicos, científicos y experimentales, donde admite que
MONOGRAFÍA 22

no hay una técnica universal, sino que cada individuo necesita hacer las
modificaciones que le permitan adaptarla a sus particularidades
individuales.
- Shinichi Suzuki y su filosofía en donde sus raíces convergen
en una fe profunda en la fuerza de vida positiva y en un gran respeto
hacia todos los seres humanos. Suzuki habló del “Desarrollo de la
habilidad” y de la “Educación del talento”.
- Iván Galamian, cuyo sistema de enseñanza del violín era a la
vez ingenioso y lúdico.

c. Instrumentos de aprendizaje

Los instrumentos de aprendizaje y recolección es uno a uno de los ejercicios que


se encontrarán expuestos en la cartilla “Jugando con el Violín”, los cuales van
integrando y articulando poco a poco los elementos desarrollados mediante el trabajo
cognitivo y emocional del discípulo.

d. Caracterización de la población

POBLACION OBJETO DE ESTUDIO

Estudiantes de violín en iniciación en edades de 7 a 17 años para que a través del


juego con el violín, liberen su intuición y se dé el fluir del pensamiento musical creativo.

e. Contenido específico de la Cartilla “Jugando con el VIOLÍN”


MONOGRAFÍA 23

RECOPILACIÓN HISTÓRICA DEL VIOLÍN

http://www.deviolines.com/historia-del-violin/

Los antecesores del violín pueden seguirse casi hasta los principios de la
civilización, con instrumentos como el ravanastron, de la India de cerca de 5000 años antes
de Cristo, o el rabab o rebab de probable doble origen: Persia y África del Norte. Es una
tarea compleja de asimilar a esta historia la manera como la migración desde tan diversas
fuentes llevo a la evolución del instrumento hasta actual, en la que se fueron integrando
componentes y técnicas de ejecución que incluyeron el uso del arco, elemento también de
origen incierto. El desarrollo del arco moderno se perfecciona gracias a François Tourte
(1774- 1835), un relojero que se dedicó a la arquetería, como lo harían su padre y su
hermano.

A él se le debe la selección de la madera de Pernambuco como el mejor material


para la elaboración del arco, dadas sus características de elasticidad, peso y resistencia. El
Pernambuco (Caesalpina echinata) es un árbol originario del Brasil; su uso en fabricación
de arcos ha generado una conciencia entre grupos conservacionistas para proteger esta
especie única de la flora amazónica.

http://www.deviolines.com/wp-
content/themes/studiobox/timthumb.php?src=http://www.deviolines.com/wp-
content/uploads/2011/12/Hybrid.jpg&w=600&zc=1

Tourte siguiendo los consejos de los grandes violinistas como viotti y Kreutzer,
establece la longitud óptima del arco del violín en 74 o 75 centímetros. Las cerdas del arco
del violín están hechas de unos 150 pelos de cola de caballo. Para algunos, los mejores son
de equinos siberianos o Mongolia, y siempre preferibles los de los sementales a los de las
yeguas, debido a la posibilidad de que la colas de éstas últimas se encuentran deterioradas
por la orina. Existe el mito de que los mejores pelos son los de color más cercano al blanco
puro, pero este color solo es posible si se someten los pelos a un proceso de decoloración,
haciéndolos quebradizos.
MONOGRAFÍA 24

Actualmente se utilizan colas de caballo del Canadá, de algunas regiones de


América del Sur, Australia Hungría y Rusia. El pelo de cola de caballo tiene un espesor de
unos 0.4 mm, y puede ser devorado por la larva del Anthrenus museorum o escarabajo del
museo, por lo que es aconsejable utilizar insecticidas comunes para evitar esta dañina
infección. Esta larva evita la luz, por lo que exponer el arco a la luz del sol también es una
práctica recomendable.

Un poco menos remotos pero aún distantes, se encuentran los ancestros más
cercanos del violín, como la vielle y la rotta, instrumentos medievales basados en el diseño
de la cítara, con modificaciones necesarias para su ejecución con arco, como la
incorporación del diapasón, tabla usada para el apoyo de los dedos por encima de la caja de
resonancia del instrumento.

La vielle http://www.deviolines.com/wp-
content/themes/studiobox/timthumb.php?src=http://www.deviolines.com/wp-
content/uploads/2011/12/Hybrid.jpg&w=600&zc=1

Como parte de la evolución del violín se encuentran los agujeros de formas variadas
que se le agregaron para mejorar su sonoridad.

Otros de los parientes cercanos del violín, como lo conocemos hoy, incluye la lira
da braccio y la viola da braccio, cuya denominación (da braccio- de brazo) enfatiza el
modo de ejecutarlos, aunque esta técnica también sufrió modificaciones durante la
evolución del violín, que se acompañaron de cambios en la postura del ejecutante y en la
forma de utilizar el arco.
MONOGRAFÍA 25

Lira da Braccio

http://www.moesandmoes.com/org/pics/new_instruments/innovations/viola%20da
%20braccio/Lira%20da%20Braccia%20David%20Boyden%20History%20of%20Violin%2
0Playing.jpg

El raveles otro instrumento considerado antecesor del violín.

http://www.deviolines.com/wp-content/uploads/Angel_tocando_un_ravel.jpg

Ángel tocando un ravel.

La evolución definitiva de la familia del violín comenzó hacia la primera mitad del
siglo dieciséis, y es ciertamente de ciudadanía italiana, más precisamente ubicada en
Brescia, al norte de Italia.
MONOGRAFÍA 26

EL NACIMIENTO

En un mapa de la región de Lombardía, se puede identificar algunos puntos de


referencia útiles para orientarnos en esta historia. Al norte, los Alpes y la frontera con
Suiza; también podemos ubicar a Milán, Venecia y las ciudades más importantes de este
relato, que comienza en Brescia, se traslada a Cremona y termina en Bérgamo.

Los primeros constructores de renombre son Giovanni Giacomo Dalla Corna (ca
1484-1530) y Zanetto de Michelis da Montechiaro (ca1588-1562), aunque ellos no
fabricaron exclusivamente violines. El instrumento no había terminado de evolucionar en
ese entonces, pues algunas de sus versiones tenían solo tres cuerdas.

Los primeros grandes maestros fabricantes de violines de Brescia fueron Gasparo


di Bertolotti da Saló (1540-1590), y su alumno Giovanni Paolo Maggini (1580-1632). El
más antiguo violín de cuatro cuerdas conocido tiene fabricación certificada por Andrea
Amati y fecha de 1555. Gracias a las estrechas relaciones políticas entre Francia y el norte
de Italia, hacia 1560 el rey Carlo IX de Francia hizo una orden especial de treinta y ocho
instrumentos a la familia Amati, que incluyo veinticuatro violines, seis violas y ocho cellos.
Hacia 1600, la hegemonía en la fabricación violinística se había trasladado de Brescia a
Cremona.

AMATI

Una imagen de Cremona nos muestra la torre del campanario. II Torrazzo, de


110.96 metros de altura, terminada hacia el siglo XIII. La famosa escuela de Cremona fue
establecida por Antonio Amati (1555-¿1640?), Girolamo Amati (1556-1630) y su hijo
Niccoló Amati (1596-1684). En 1630, una epidemia de plaga bubónica arrasó con gran
parte de la población de Cremona, incluyendo a los padres de Niccoló Amati y a dos de sus
hermanas.

Cuando la muerte negra abandonó a Cremona, Niccoló quedó como el último


violero de importancia que sobrevivió en el norte de Italia, y como el único responsable de
transmitir sus conocimientos artesanales.
MONOGRAFÍA 27

Entre los pupilos de Niccolo Amati se encuentran Girolamo Amati II (1649-1740),


Andrea Guarneri (1626-1698) y probablemente Antonio Stradivari (1644-1737).

También fueron alumnos de Amati: Francesco y Giovanni Battista Rugeri y


posiblemente Jacob Stainer (ca 1621-1683). No es claro si Stradivari fue su alumno. El
violín Stradivari más antiguo es de 1666, y en su marquilla reza: Antonius Stradivarius
Cremonensis Alumnus Nicolaii Amati Faciebat Anno 1666. Sin embargo, no hay registro
de Antonio Stradivari en los censos que incluyen a otros alumnos de Amati. Es probable
que, por su habilidad como tallador hubiera sido contratado desde niño para elaborar
algunos adornos en los violines de Amati. Su genio y habilidad manual pudieron hacer que
unos pocos meses en los talleres de Amati fueran suficientes para aprender las bases que lo
llevaron a fabricar sus propios violines. También parece probable que el verdadero maestro
de Stradivari fuera Rugeri.

EL MITO STRAVIVARIUS

Hacia la primera mitad del siglo dieciocho, la escuela de cremona dominaba el


mundo de la fabricación de los violines, encabezado por Antonio Stradivari, quien
estableció el modelo del instrumento para todos sus sucesores.

De Stradivari se identifican tres fases creativas. La temprana, con gran influencia de


Amati, entre 1666 y 1690. Después, entre 1690 y 1700, sus modelos fueron de mayor
longitud; finalmente, su “época de oro”, el apogeo de la escuela de Cremona y del arte de
la fabricación del violín.

En casa de Stradivari, que cuando existía estaba en la Piazza San Domenico (hoy
Piazza Roma) había una terraza con techo, llamada en cremonese seccadour, usada para
secar ropa y alimentos, y muy seguramente para secar sus violines barnizados.

Solo se conocen algunos detalles de la vida de Antonio Stradivari y sus diez hijos.
Se presume que nació en 1644, pero se sabe que falleció el 19 de diciembre de 1737.

El 4 de julio de 1667, se casó con Francesca Feraboschi (¿-mayo 20, 1698).


Francesca era viuda de Giacomo Capra, con quien tuvo dos hijas, luego adoptadas por el
MONOGRAFÍA 28

padre de Capra. Giacomo Capra fue asesinado con un disparo de arcabuz por un hermano
de Francesca, Giovanni Feraboschi. A los pocos meses de haberse casado con Stradivari
(en octubre de 1667), nació su primera hija, Giulia Stradivari. Giulia se casó en 1688 con
Giovanni Farina.

En 1670 nace el primer hijo varón de Antonio Stradivari, Francesco, quien murió a
los diez días de nacido. El 1° de febrero de 1671, nació quien después sería el encargado
del taller de su padre, también llamado Francesco Stradivari, como su hermano fallecido.

Alessandro el siguiente hijo de Antonio y Francesca se ordenó como cura, luego


llegó Caterina y Omobono Stradivari.

Luego de enviudar en 1698, Stradivari se casó con Antonia Zambelli (¿-marzo de


1734). La primera hija de Antonio y Antonia fue llamada Francesca, como la primera
esposa de Antonio y nació hacia 1670. De ella se sabe que fue ordenada con el nombre de
Hermana Rosa en el convento de la Sagrada Anunciación de San Jorge en Mantua. Después
nació Giovanni Battista Stradivari, quien comenzó como aprendiz en el taller de su padre
entre 1714 y 1716. Antonio iba a confiar en Giovanni Battista el negocio de la violería,
pero este falleció hacia 1726.

El noveno hijo de Antonio fue Giusseppe, quien también fue ordenado como cura
en 1728. El décimo hijo Paolo Stradivari, se convirtió en socio de un comerciante de telas.
MONOGRAFÍA 29

La tradición de la violería fue perpetuada por sus hijos Omobone y Francesco,


además de sus pupilos Carlo Bergonzi (1686-1700) y Lorenzo Guadagnini (ca 1695- ca
1745). Antonio Stradivari, en su carrera de más de sesenta años, construyó unos 1100
instrumentos (el último conteo oficial es de 1116), de los cuales se sabe que existen hoy
cerca de 650, que posiblemente incluyen algunas imitaciones y falsificaciones.

GUARNERI

Después de Stradivari, la dinastía Guarneri ocupó un importante lugar en la


fabricación de violines. Esta dinastía estaba encabezada por Andrea Guarneri (1655-1720),
alumno de Niccolo Amati y sus hijos. El mayor de ellos, Pietro Giovanni (1655- ¿1728?),
se estableció en Mantua y posteriormente fue conocido como Pedro de Mantua, donde
recibió reconocimiento como fabricante de instrumentos de gran calidad. El menor de sus
hijos fue Giusseppe Giovanni Battista Guarneri (1666-¿1739?), quien también introdujo
algunas modificaciones a la influencia de Amati recibida por su padre. Giuseppe también
tuvo dos hijos fabricantes de violines, Pietro (1695-1762), conocido como Pedro de
Venecia, quien recibió influencia de esa escuela de fabricación de violines, y Giuseppe
Antonio Guarneri (1698-1744) que ha sido reconocido como el más importante fabricante
de violines después de Stradivari, y a cuyo nombre se le agregó el apelativo “del Gesú”
(de Jesús) por el monograma sacro IHS que utilizaba en las marquillas que identifican sus
instrumentos.

Luego que Paganini tocara en su violín fabricado por Guarneri, conocido como el
“il cannone” (el cañón), muchos violinistas llegaron a preferirlos por encima de los
Stradivari. Los Guarneri eran característicamente de mayor tamaño que los Stradivari, y
con sonoridad legendaria; tristemente, Guarneri de Gesú solo produjo unos 200
instrumentos, siendo estos muy escasos en la actualidad.

Guarneri de Gesú falleció en 1744.


MONOGRAFÍA 30

STAINER

Jacob Stainer (ca 1621-1683)de Absam, Austria, se estableció como el más grande
fabricante de violines al norte de los Alpes, con un reconocimiento tal, que en una época
superó la fama de la escuela de Cremona. Como dato curioso, algunos músicos importantes,
como Johann Sebastian Bach y Leopold Mozart, tocaban únicamente violines Stainer.
Posteriormente se descubrió que el instrumento del padre de Wolfgang Amadeus Mozart
resultó no ser un Stainer, sino una falsificación, hecha por la casa Klotz, de Mittenwald. En
efecto los tres instrumentos de la familia Mozart que aún se preservan, uno de ellos se
atribuye al fabricante Aegidius Klotz, aunque este lleva una falsa marquilla Stainer.

Desafortunadamente, la escuela Stainer murió con él, pues al parecer nunca tuvo
verdaderos pupilos, aunque algunos historiadores afirman que la tradición de Stainer se
transmitió a sus aprendices Albani y Klotz.

Si se estudia una fotografía de violines de diferentes fabricantes, no parecen


encontrarse mayores diferencias entre ellos. Sin embargo, para los conocedores, cada uno
de estos instrumentos es considerado una pieza única.

Las sutiles diferencias…Amati-Stradivarius-Stainer-Guarneri


MONOGRAFÍA 31

http://www.deviolines.com/wp-
content/uploads/amati_stradivari_stainer_guarneri.jpg

LA IDUSTRIALIZACION

La división del trabajo artesanal y la manufactura industrial dieron paso a una nueva
era de la fabricación del violín, con una notoria disminución en la calidad del timbre del
instrumento. La primera fábrica de violines se fundó alrededor de 1790en Mirecourt,
Francia.

Otras ciudades europeas le siguieron en la producción masiva del violín. Los


fabricantes de violines comenzaron a comprar y a especular con viejos instrumentos
italianos y empezaron a producir instrumentos de “estilo antiguo”, luego que el
movimiento romántico regresara a formas dejadas atrás, como el surgimiento de los estilos
neoclásicos y neobarroco. Algunos fabricantes de renombre como, Jean Baptiste
Vuillaume, padre de la escuela francesa y famoso por sus excepcionales violines “rojos”,
recurrieron a métodos como la “cocción” de los instrumentos para acelerar su secado, con
técnicas como el ahumado, y el uso de tratamientos químicos de las maderas. A estos
procedimientos siguieron los experimentos con el barniz, cuya fórmula parecía ser el
secreto de instrumentos como los de Stradivari. La consecuencia de esta tendencia en la
demanda de instrumentos “antiguos” fue la aparición de imitaciones y de instrumentos
falsos. Se dice que Vuillaume copió el violín Guarneri de Niccoló Paganini con tal
precisión, que ni el mismo Paganini era capaz de reconocer el original, Así mismo, el
famoso Stradivari “Balfour” resultó ser una obra de J. B Vuillaume.

EL SIGLO XX

Al comenzar el siglo XX, un nuevo interés en la música barroca y una escasez de


instrumentos de época hicieron volver el reto de crear instrumentos de acuerdo a las
especificaciones barrocas. Hoy en día, los grupos de música clásica que anuncian el uso de
“instrumentos originales”, realmente no tocan en instrumentos de época. Aunque hay
MONOGRAFÍA 32

algunos pocos instrumentos fabricados por famosos luthiers o violeros, muchos de sus
instrumentos son reproducciones modernas hechas con la técnica antigua, que siguen
siendo valiosos por su sonoridad, más no por su antigüedad. Los violines antiguos y
verdaderamente “originales” tienen precios muy altos, y son conservados por
coleccionistas o intérpretes con verdaderos tesoros. A estos violines se les ha dado nombres
propios, que pueden hacer referencias a algunas de sus características o a la familia que los
posee. No se conoce el destino final de todos los violines Stradivari que aún existen; loa
tres que han sido considerados como los de mejor sonoridad en el mundo son el “Alard,
vendido en Londres en 1982 por más de un millón doscientos mil dólares; el“Delfín”,
actualmente en poder de los herederos de Jascha Heifetz; y el “Mesías”, perteneciente al
museo Ashmolean de Oxford. Además de poseer el Stradivari “Mesías” en la colección
del salón de música Hill, allí se encuentra el violín más antiguo que existe, fechado en 1564
y fabricado por Amati, parte del mencionado encargo de Carlos IX de Francia. Otros de los
Stradivari de Ashmolean incluyen el “Marie Hall” que fuera antes de Viotti, fabricado en
1709, de color rojizo, avaluado en 4 millones de dólares; el “Paganini” de 1680, y el
“Lipihski” de 1715. Desde que el “Lipihski” fuera vendido en 1960, ha permanecido en
silencio: nunca se ha vuelto a saber de él.

En el museo cívico de Cremona hay un Amati de 1566, valorado en 10 millones de


dólares. El Boliviano Jaime Laredo no pudo adquirir el “Paganini”, pero posee el
“Gariel” de 1717. Yehudi Menuhin fue el dueño del Stradivari “Soil”, actualmente en
poder en poder de Itzhak Perlman.

Louis Krasner de Rusia ha descrito la relación del violín y su dueño con


connotaciones antropomórficas para el instrumento: “el violín conoce a su maestro, posee
memoria y lealtad”, haciendo referencia a que algunas piezas casi pueden ser interpretadas
por el instrumento por sí mismo, de acuerdo a lo aprendido por su anterior dueño. Krasner
compró el Stradivari “Dancia”, que pertenecía a Nathan Milstein. Maxim Vengerov,
también ruso, sugirió que la relación entre el violín y el violinista es como un matrimonio.
Su violín Stradivari era el “Kreutzer”, avaluado en 1.6 millones de dólares.

Otros violines Stradivari famosos incluyen el “Marie May”, vendido en Christie’s


por cuatro millones de francos, el “Diamante Rojo”, también conocido como el “Moisés”,
MONOGRAFÍA 33

por haber sido rescatado de un naufragio del mar, y los cinco pertenecientes a la familia
real española. En este momento, cobra especial importancia el estudio de la anatomía del
violín, en busca de los secretos de su fabricación, con el fin de intentar reproducirlos con la
mayor fidelidad posible.

El secreto de su fabricación parece estar en la técnica artesanal. En la voluta de los


Stradivari, la fabricación se rige por principios matemáticos descritos por Arquímedes, y
luego modificados por el arquitecto Giacomo Vignola. La curva inicial es muy apretada y
luego se abre muy ampliamente, en un diseño considerado perfecto.

EL VIOLÍN ELECTRICO

Un violín eléctrico es simplemente 123 un violín con una señal de salida eléctrica.
El término puede referirse a un violín acústico con un transductor electromagnético o
pastilla de algún tipo, pero usualmente se refiere a un instrumento completamente
electrónico.

Muchos instrumentos tienen un cuerpo sólido, lo que ayuda a prevenir la


retroalimentación de las resonancias del cuerpo hueco bajo la gran amplificación de un
escenario. Sin embargo, el timbre de un violín acústico se crea directamente a causa de
estas resonancias, y es por ello que un violín eléctrico tiene un sonido mucho más “crudo”
que uno acústico, dependiendo de cómo se captura la señal. Normalmente, los violines
eléctricos tienen un diseño minimalista y poco tradicional, para mantener el peso lo más
bajo posible.

A menudo son vistosos como instrumentos “experimentales”, estando menos


establecidos que las guitarras y los bajos eléctricos. Por ello, hay muchas variaciones
sobre el diseño original, como trastes, cuerdas extras, cuerdas simpatéticas o cuerdas
barítonas que suenan una octava más bajas que las normales, todo esto sin incluir los
diferentes efectos electrónicos para modelar el sonido puro, en función de las preferencias
del intérprete.

Es mucho más común un violín eléctrico con 5 o 6 cuerdas que un instrumento


acústico. El cuerpo, típicamente sólido, también acomoda la tensión causada por las
MONOGRAFÍA 34

cuerdas extras sin estresar demasiado el instrumento. Las cuerdas extras son, normalmente,
una cuerda de do bajo con 5 cuerdas, una de do bajo y una de si alto o la alto para 6, y una
de do bajo, fa bajo y si alto para 7.

Las señales de un violín eléctrico normalmente pasan a través de un proceso


electrónico, igual que una guitarra eléctrica, para obtener el sonido deseado. Puede ser
reverberación, coros, distorsión, o cualquier otro efecto.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/E-
Geige_%28Yamaha_Silent-Violin-SV-120%29.png
MONOGRAFÍA 35

CAPITULO 1

PRINCIPIOS BASICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL VIOLIN

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml

Es oportuno mencionar que para la iniciación del violín, independientemente del


contexto que se tenga, es vital un trabajo previo de iniciación en la música, es introducir al
niño o al futuro estudiante de violín en el campo musical. Dándole a escuchar música de
diferentes géneros, con la ampliación a lo referido con “escuchar”. Según Aaron Copland
Hay tres planos de escuchar la música: el primero es el escuchar la música como medio de
relajación, evasión. Que es lo que normalmente las personas del común hacen, poner
música y distraerse.
MONOGRAFÍA 36

El segundo goza de controversia, pues opiniones diferentes, es decir, lo que una


canción transmite no es igual para todos. Y en el plano musical, Copland critica al hombre
de la calle porque solo escucha la melodía y el ritmo de la obra y no se debe quedar una
persona en estas dos cosas solamente.

Pues si Copland critica al hombre por no entrar en el plano musical de escuchar la


música más allá de su melodía y ritmo, pues con cuanta más razón sería absurdo que un
músico no lo hiciera; por esta razón es apremiante a aquellos estudiantes iniciarlos por el
ejercicio de escuchar en el plano musical. Para esto esta obra postula el inicio del violinista
hablando concretamente por el ejercicio de escuchar en el plano musical antes de abrazar el
violín.

Este es un inicio acorde con la base técnica para llegar a ejecutar el violín. Y dar por
terminado el enfoque netamente melódico por ser el violín un instrumento de esta índole.
Garantizando a los violinistas que lleguen a escuchar y a sentir la música a partir de todos
sus elementos: movimiento, ritmo, armonía y melodía para lograr un músico integral.

Después de ver que el inicio del estudio del instrumento se da desde antes de tomar
el violín en sus manos, pasaremos a desmontar los recursos que se han tomado para generar
una “buena afinación” en el principiante de violín. Y mencionar que no se puede
desconocer que todo proceso de aprendizaje debe llevar un orden lógico.

EL USO DE CINTAS EN EL DIAPASON O TASTIERA DEL VIOLIN TARDA


EL APRENDIZAJE DEL MISMO Y EN EFECTO SU EJECUCION.

El método que se plantea afirma la arbitrariedad que se origina al hecho de usar


cintas en el diapasón del violín para el aprendiz del instrumento.

Pues de ser lógicas esta cintas y con el tiempo que lleva el violín en evolución,
entonces ya se hubiera determinado el instauración de los trastes en su diapasón. Pero, si
tal decisión no se ha tomado es porque los instrumentos de cuerdas frotadas tienen por
objeto otras posibilidades ampliadas en su afinación. Es decir, que esta no se limita a la
temperalidad, sino que deja abierta las posibilidades de manejar diferentes tipos de
afinación.
MONOGRAFÍA 37

Esto hace que el instrumento sea más complejo y amplio al uso o al tipo de música
que se quiera interpretar. O simplemente si analizamos que la afinación varía de acuerdo a
como se integran los sonidos en un acorde, es decir, si se toca la nota MI simultáneamente
con el LA al aire, y posteriormente se toca con el SOL al aire, se notará que la nota MI en
cuestión no puede ser la misma para que el sonido encaje correctamente en la afinación
deseada dentro del respectivo acorde.

El violín da la posibilidad de manejar medios tonos con diferencias de comas,


logrando diferenciar medio tono cromático o semitono de medio tono diatónico, lo que no
se da con un instrumento temperado; como por ejemplo el piano. A su vez se puede lograr
diferenciar cuartos de tono y subdivisiones más pequeñas aún, que puede no ser común en
nuestro folklor, pero que en otras músicas es muy común.

Ejemplo:

En la música árabe

Kaman

El Kaman es un violín, pero árabe. Está afinado según las escalas árabes. El estilo al tocarlo
es también un tanto diferente al occidental.

usicarabe.bligoo.cl/instrumentos-musicales-de-un-takht-orquesta-tradicional-
arabe
Kaman (kamance, kemanche, rabab, rababa)

Los instrumentos de cuerda frotada tienen una larga tradición en el medio y lejano
oriente. El contacto con occidente permitió el desarrollo de los actuales instrumentos
MONOGRAFÍA 38

europeos como el violín, cello, viola y contrabajo. Los árabes usaban tradicionalmente en
sus orquestas un instrumento hecho de calabaza, coco o un cuerpo redondo de madera,
sobre el cual se extiende un mástil dotado de clavijas para ajustar la afinación de las
cuerdas. Los egipcios lo llaman rababa, los turcos kemance, y podía tener entre 1 y 4
cuerdas. Se cree que a partir de este instrumento, y a través de un largo proceso de
evolución se llegó al actual violín. Los árabes llaman al violín kaman o kamanlla, y
actualmente forma parte de la orquesta (takht), en reemplazo de los antiguos kamanches.
Los árabes varían su afinación utilizando esta: GDgd (ascendente por quinta y cuartas), y su
ejecución emula de alguna forma el sonido nasal característico de los rababas al tocar muy
cerca del puente. También se utilizan los fraseos y ornamentos propios de la música árabe,
por lo que un violín ejecutado por un árabe es claramente diferente de un violín ejecutado
por un occidental.

Ejemplo:

En la música de la India

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/la_musica_en_la
_India.htm

Esto significa que el instrumentista requiere de un elevado desarrollo auditivo, al


igual que un trabajo fino táctil. El cual debe de ser tomado con absoluta seriedad por el
maestro de violín. Significa que no se está facilitando la ejecución del violín al colocar
cintas en su diapasón, porque lo único que logra es crear una falsa afinación visual. Que no
está permitiendo el desarrollo auditivo que requiere el ejecutante de dicho instrumento. De
hecho se ha comprobado científicamente en el caso de los ciegos que desarrollan a mayor
nivel el sentido del tacto, a causa de la falta de su visión; esto genera una verdadera
reflexión acerca del uso de las cintas. “La precisión de los movimientos consientes estarán
en relación directa con el grado de sensibilidad general del tacto. El desarrollo o el
perfeccionamiento de este sentido es tan susceptible como la vista, el oído y el gusto y en
algunos casos como en el de los ciegos, por ejemplo, llega su educación a substituir la
vista, constituyendo para ellos mismos, un segundo cerebro”. (Ramos, 1985)
MONOGRAFÍA 39

Así por el contrario con el tiempo va a crear otros problemas aún más graves que la
deficiencia auditiva. Es decir que cuando haya pasado el tiempo y el estudiante de violín
crea haber avanzado, al igual que su maestro; se retiraran las cintas y la sensación será la de
estar en mar abierto sin saber nadar. Es muy probable que aparezca la frustración y el
desánimo al descubrir que en realidad no se ha avanzado, aunque es probable que se quiera
engañar o auto- engañar para tratar de remediar el sentimiento de decepción. O se pretenda
hacer pensar que es parte del proceso.

En realidad, no es parte de un proceso objetivo, solo fue una pérdida de tiempo; y


que en ocasiones abarca varios años, quizás dos o tres, lo que absolutamente traerá
problemas sicológicos debido a la frustración.

“Reduciremos a dos categorías de concepto: el lógico y el absurdo. Con esto no


hacemos más que insistir sobre lo dicho en otro lugar, con referencia a otras escuelas: la
que puede admitirse como buena (basada sobre la coordinación natural de los
movimientos fisiológicos), y la mala (la que se apoya en observaciones pragmáticas
“visuales” casi siempre equivocadas, sobre determinados instrumentos)”. (Ibíd.)

Porque tomar una ruta que va a ser más larga y dolorosa, cuando lo lógico es
mostrar desde el principio que se requiere de alto grado de disciplina de estudio bien
direccionada y que tardará un poco más en empezar a sentir satisfacciones en su
interpretación con relación a otros instrumentos temperados. Pero que tiene un camino y
solo uno, sin atajos. “Conseguir una buena afinación depende esencialmente del sentido
del tacto en combinación con el del oído. Los dedos son como personas ciegas que se guían
en su existencia sin vista tocando objetos que marcan su camino de un lado a otro. La
analogía es pertinente en el caso del entrenamiento de los dedos para tocar el violín”.
(Galamian, 1998).

Se necesita ser honesto y claro desde el principio con el estudiante de violín o si es


de muy corta edad, entonces a quienes hay que concientizar; será a los padres. Es
importante realzar, que para todo proceso educativo es apremiante la buena relación entre
padres y maestros a la hora de lograr los mejores resultados tanto musicales como
personales.
MONOGRAFÍA 40

“Cuando un niño aprende a hablar, los padres actúan eficazmente como maestros.
Los padres también tienen un papel importante como “educadores en el hogar” cuando el
niño aprende a tocar un instrumento. A menudo, el padre o la madre aprenden
inicialmente a tocar antes que el niño, con objeto de que él o ella entiendan lo que se
espera que el niño haga. El padre o la madre asiste a las lecciones del niño y ambos
practican diariamente en casa” (Wikipedia).

Yo me atrevo a mencionar que así los padres no aprendan a interpretar el violín, sí


aprenden primero de una forma racional como es que se hace. Es decir en teoría; cuando se
está en las clases y hay un buen acompañamiento.

Sin lugar a duda, reconociendo el desarrollo auditivo que se necesita para la


ejecución del violín. Cabe mencionar que es primordial un trabajo previo de
reconocimiento de intervalos de forma auditiva dentro de una armonía para empezar a
crear un pensamiento musical y un oído holístico, de entonación y finalmente escrita. De no
ser así es como construir una casa sobre la arena y cuando venga la tormenta será arrasada.
La invitación esa construir sobre la roca.

“La vista del pintor profesional, para percibir y reproducir la línea y el color, y el
oído del músico, son sentidos cuya actividad o ejercitación adecuada en permanente
dirección, llegan a constituir un desarrollo incomparablemente más notable que en el
hombre común”. (Ramos, op.cit).

Hay quienes afirman que cuando el discípulo de violín tiene problemas de


entonación o audición, las cintas son una herramienta para lograr que su afinación mejore.
Pero en realidad ese es un espejismo, porque no está desarrollando la audición interna; solo
es más cómodo y menos tedioso para el maestro, y para quienes lo escuchan.

Por eso la importancia de recalcar la instrucción previa auditiva al inicio del estudio
del violín, que además debe de ir articulada con preparación sicológica, de valor, entereza,
decisión, Auto-disciplina, templanza, tesón, junto con amor propio.

Es de suma importancia guiar y direccionar no solo en el ámbito musical, sino que


desde antes de iniciar el estudio de violín; así como se necesita una preparación auditiva y
MONOGRAFÍA 41

de entonación. Apremia desarrollar la actitud frente a la vida, con entusiasmo,


perseverancia, despertar el amor por el conocimiento y la sabiduría.

Otro aspecto que es importante no dejar de lado es en el que basa su propuesta


metodológicaDalcroze. Por esta razón está propuesta lo toma como uno de sus pensadores
pedagogo y artista, que arroja excelente experiencia y conocimiento; para lograr el
objetivo de crear violinistas preparados para los desafíos actuales. “Dalcroze, cuando
considera la musicalidad netamente auditiva como una musicalidad incompleta; al
reconocer la carencia rítmica. De allí su búsqueda permanente para establecer las
relaciones entre la movilidad y el instinto auditivo, entre la armonía de los sonidos y las
duraciones, entre tiempo y energía”. (Valencia Mendoza y otros, 2011, Diplomado
Dalcroze)

Es así como se propone la articulación de cada aspecto en la formación del


violinista, para alcanzar un desarrollo competente. Tomando al ser humano como eje
principal, desde antes de colocar el violín en sus manos. Previniendo y aprovechando la
experiencia para corregir errores que se han propiciado alrededor del mundo, por afán de
formar violinistas virtuosos; y que se ha llevado por delante al ser humano que hay detrás
del violín. Como el ejemplo que nos dejó el Dr. Suzuki al desarrollar su método, no para
crear músicos profesionales; sino para ayudar a los niños a desarrollar sus capacidades
como seres humanos. ” La enseñanza de música no es mi propósito principal. Deseo
formar a buenos ciudadanos, seres humanos nobles. Si un niño oye buena música desde el
día de su nacimiento, y aprende a tocarla él mismo, desarrolla su sensibilidad, y disciplina
y paciencia. Adquiere un corazón hermoso”. (Shinichi Suzuki).

No es un secreto la historia que se tejen alrededor de grandes violinistas de


renombre mundial, enfrentados a un mundo que no logran reconocer, ni logran reconocerse
así mismo en él. Porque sus vidas transcurren en el encierro de la disciplina de estudio, que
logra absorberlos por entero; sin dejar espacio para su desarrollo personal. Eso sin dejar a
un lado a aquellos que no son famosos, pero que se han encontrado en ese mundo de
exigencia y competitividad elevada sin tener las herramientas para entender; y enfrentar el
mundo que les rodea. La historia nos aporta ejemplos de peso como es el caso del
reconocido violinista Niccolo Paganini, de quién se habló mucho, y se tejieron bastantes
MONOGRAFÍA 42

historias. Hasta llegar al caso de decirse que por su ambición de ser el mejor violinista del
mundo, lo llevo a hacer un pacto con el diablo. Razón por la cual al morir el 27 de mayo de
1840, el obispo de Niza (Francia) negó el permiso para su entierro y su ataúd permaneció
varios años en un sótano. La fama que se tejió alrededor de su persona, fue determinante en
esta decisión eclesiástica. Sobre todo porque el propio Paganini rehusó acercarse a la
iglesia y desmentir aquellos comentarios.

Solamente en 1876 fue permitido el funeral y sus restos se transfirieron al


cementerio de Parma. Pero este es solo uno de muchos casos, si adentramos en la historia
hay famosos y no famosos

La propuesta reafirma por la misma razón, la importancia de un trabajo honesto y


comprometido por parte del maestro hacia ese ser humano que está conectando consigo
mismo a través del violín.
MONOGRAFÍA 43

CAPITULO 2

JUGANDO CON NUESTRO CUERPO

http://us.123rf.com/400wm/400/400/evdoha/evdoha1106/evdoha110601018/1044
8158-tres-bailarines.jpg
MONOGRAFÍA 44

TALLER DE SENSIBILIZACION RITMICA-ESPACIAL SEGÚN


DALCROZE

Cuerpo

El juego de la creación, es el juego hacia la libertad. Relajarse y permitirse sentir, es


tomar conciencia del cuerpo.

1- Sentir el pulso propio de nuestro corazón. Colocar el dedo índice y medio derecho
en el cuello abajo de la oreja con los ojos cerrados y permitir sentir los pulsos
internos de nuestro propio cuerpo, si no logramos sentir colocar estos dedos juntos
en la muñeca izquierda y concentrarnos hasta percibir el ritmo de nuestro corazón.
Pum….pum….
Pum......2……|Pum......2……|Pum……2……|Pum……2...... e. t .c

A. Caminar el pulso interior dando reconocimiento al espacio sin quitar los dedos
para no dejar de sentir el pulso propio.
B. Unificar un pulso haciendo uso de una tambora e incorporar una palma cada
dos pulsos, dejando ver el concepto de expresividad…. Palmas expresivas más
no militares.
C. Usar la parte superior del cuerpo para hacer cada tiempo dentro del pulso
establecido, logrando reconocer cada vez más las distintas posibilidades de
movimiento que posee nuestro cuerpo dedos, muñecas, manos, antebrazos,
codos, hombros, cabeza, ojos, cintura….e.t.c
D. La misma actividad con desplazamiento del cuerpo por el espacio.
E. La misma actividad usando la parte inferior del cuerpo dándole reconocimiento
a toda expresión del cuerpo a través de cada articulación posible.
MONOGRAFÍA 45

F. Cada discípulo hace una propuesta con todo su cuerpo, usando movimiento
armonioso, dejando a un lado todo sentido de marcha o rigidez, usando con
absoluta libertad el cuerpo y el espacio.

2- La tambora propone un pulso nuevo dando énfasis con una ligera acentuación
expresiva cada cuatro tiempos.
Pum……2……3……4…...| Pum…..2…..3…..4……|
Pum……2……3……4……| Pum……2……3……4…… e. t. c

3- Juguemos con figuras rítmicas usando negras, corcheas, semicorcheas, sin


necesidad de usar todas las figuras en el mismo patrón rítmico.

A. Propuesta de parte del Maestro:

Usando una base melódica que permita seguir el movimiento con expresividad.

Mano derecha arriba Cabeza Cadera Cadera

B. Una segunda propuesta del Maestro:

Pies Mano derecha Mano izquierda Agacharse

C. Cada discípulo dará una propuesta usando su propia intuición.


MONOGRAFÍA 46

4- Incorporemos la blanca:

A. Propuesta del Maestro:

Mano derecha Mano izquierda Cadera Pies

B. Se continúa creando movimiento con los patrones rítmicos sugeridos por cada
discípulo, haciendo que haya continuidad… un patrón rítmico detrás de otro.

5- Incorporemos el concepto ternario:

A. Propuesta del Maestro:

Pierna derecha Todo el cuerpo simulando un árbol


Brazo izquierdo

6- Incorporar la división de la pulsación, mientras el discípulo camina un pulso dado


por la tambora hará la división con las palmas en dos y en tres.
MONOGRAFÍA 47

Caminando unidad de tiempo

Dividiendo con las palmas mientras camina el pulso

Dividiendo en tres con las palmas mientras camina el pulso

7- Vivenciar el concepto de lento y rápido a través del movimiento.

A través del juego, con pulsos por una tambora vivir el concepto de lento y rápido,
caminando con libertad y luego con música que genere contrastes de velocidad.

Cognición

Entrar al trabajo de la memoria, ejercitando mayores niveles de


concentración.

Se propone una célula rítmica que será imitada por el discípulo, dicha célula
se hará usando creatividad, movimiento y deslazamiento del cuerpo y en seguida el
discípulo propone una. El siguiente discípulo deberá hacer la propuesta del profesor,
más la del compañero y finalmente la que él propone. Esto significa que cada
asistente al taller deberá memorizar dos propuestas, la del maestro, la del último
compañero que paso y crear una suya.
MONOGRAFÍA 48

De esta manera daremos inicio al trabajo de la memoria rítmica y visual

1. Trabajo de respiración, Inspirar- retener- expirar , sugeridos así:


a. Inspirar = contar cinco

Retener= contar diez


Expirar= contar cinco

b. Inspirar= contar diez


Retener= contar diez
Expirar= contar diez

Se pueden ir haciendo diferentes secuencias buscando cada vez mayor resistencia,


control

Y conciencia de la respiración, estos ejercicios se pueden hacer parados y


acostados.

2. Vivenciar la métrica al tiempo que se trabaja la motricidad. Con una pelota de


tenis: mientras se escucha una melodía llevar el pulso con un acento de acuerdo a la
métrica ya sea 4, o a 3, o a 2.

3. Desprender del trabajo de respiración el paso a la fraseología, Concienticemos el


concepto de frase, diálogo: pregunta-respuesta, en donde un elemento de la
pregunta, da el elemento de la respuesta; exactamente igual como se da en el
diálogo de cualquier idioma. Usando ese diálogo en la improvisación la cual
estamos manejando todo el tiempo en nuestra cotidianidad.
La respiración vital para que haya fraseología, para que haya forma y así se
origine la música.
MONOGRAFÍA 49

Hacer frases con el cuerpo potencializando el trabajo neuromuscular:


-Un brazo hacia adentro y otro hacia fuera
-Un brazo hacia arriba y otro hacia afuera
- Un brazo a la derecha y el otro hacia la izquierda
-Ambos brazos a la derecha y ambos a la izquierda etc.
Siempre con expresividad y resonancia del movimiento en el cuerpo,
mirando las manos mientras se proyecta el dicho movimiento.
Con la finalidad de trabajar la disociación neuro-cerebral:

Hemisferio derecho del cerebro =emocional


Hemisferio izquierdo del cerebro=sensorial

Desplazamiento brazo derecho hacia afuera Desplazamiento


brazo izquierdo hacia afuera y con expresividad

Mientras se escucha una melodía, buscar que el discípulo dibuje con sus brazos en
libertad y expresividad las frases que se van escuchando.

Desarrollo Creativo

Llevando hacia la creación:


MONOGRAFÍA 50

Caminar mientras se escucha una melodía, al parar la música hacer una


estatua en absoluta libertad de creación. Al volver a sonar la música cambiar de
dirección, llevando siempre el pulso natural al caminar y teniendo en cuenta que los
resultados son siempre individuales.

Algunas observaciones pertinentes:

- Concientizar la importancia de una buena postura corporal a partir de la


cotidianidad para hacerla parte de si, ya que esta nos ayudará a una buena
respiración a entonar, a escuchar mejor, a la flexibilidad y por ende a un bueno
desarrollo de la motricidad.
- Sensibilizar en el reconocimiento de mi espacio y del espacio del otro.
- Lograr que se aprecie la importancia del silencio, como este habla por sí solo y
clave fundamental para crear música.
- Motivar la mente hacia la imaginación y la fantasía.
- Lograr que el discípulo perciba la libertad a través de la música y a canalizar las
energías.

Importante anotar que de acuerdo con la creatividad del Maestro deberá usar diferentes
géneros musicales que permita interiorizar el concepto de pulso, medidas binarias y
ternarias; teniendo en cuenta el entorno socio-cultural de sus discípulos.

Como viene sugiriendo la propuesta es de vital importancia preparar la mente y l cuerpo


para el trabajo arduo que nos espera con el violín, permitiendo que el discípulo vaya
sintiendo que es ir adentrándose en su interior dando paso a un auto-reconocimiento de su
cuerpo, de su espacio y de la infinidad de estructuras mentales que yacen en él y que tienen
un significado de sumo valor.

Permitiendo que el discípulo de apertura a su sentir sin limitación alguna originando la


oportunidad de manifestar su interior mediante la exploración y creatividad usando antes
MONOGRAFÍA 51

que el violín su instrumento principal el cuerpo. “El cuerpo es nuestro instrumento por
gracia, fue el primer instrumento musical con el que contó el hombre donde la melodía fue
su sentir, el ritmo su mover y la armonía su pensar “Edgar Willems

Es a través de todo lo que se hace y se piensa, de cómo se siente consigo-mismo que el


discípulo logrará tener un aprendizaje colmado de motivación. Este trabajo corporal “pre”
origina intrínsecamente el gesto musical que es de suma importancia en la fluidez del
ejecutante del violín. No es únicamente el trabajo técnico bien dirigido el que logrará un
buen desempeño, si no el desarrollo integral del ser humano el que puede alcanzarlo. Pues
finalmente el cuerpo es el que hace la música dejando fluir lo que se ha logrado descubrir
en la mente y sentir en el corazón y en cada célula del cuerpo, proyectado finalmente a
través de violín. En este caso.

El fin es lograr mentes libres capaces de originar lo extraordinario que den paso a lo
nuevo, lo inesperado y lo magnífico. Sin ataduras dejando que la creatividad fluya sin
límites ni prejuicios. ¡Solo hasta que tomemos el riesgo de soñar lo inimaginable entonces
llegará a ser posible!

Se trata de desarrollar al ser humano que emprende el estudio del violín mediante la
construcción permanente de sus capacidades cognitivas, sociales y afectivas.

Donde dicho discípulo le da sentido al conocimiento a partir de sus saberes construidos y


de su potencial que yace intrínsecamente en él, haciendo parte de la construcción de su
propio conocimiento descubriéndose y re-pensándose constantemente. Para este proceso es
de suma importancia el manejo del cuerpo, lograr desinhibirse, vivir la música.

Es lograr despertar una disponibilidad general que permita un fino desarrollo sensorial y
táctil, el potencial psíquico, el sentido humano, el amor por la sabiduría, la atención y la
disciplina, y el auto-dominio; generando el paso a una imaginación creadora.
MONOGRAFÍA 52

CAPITULO 3

BASE TECNICA PARA JUGAR CON EL VIOLIN

Propuesta Metodológica

David Garrett

http://www.primarywavemusic.com/uploads/artistimages/276_original.jpg

POSTURA DEL VIOLÍN EN EL CUERPO

El violínse adapta al cuerpo en medio de la clavícula y el mentón donde se necesita


sostenerlo en su totalidad ya que la mano izquierda necesita estar absolutamente libre; para
deslizarse hacia arriba y hacia abajo del diapasón, o alo largo de este.
MONOGRAFÍA 53

Teniendo en cuenta que hay un rango, de que tan cerrado o abierto este el violín en
relación con el cuerpo.

¿Qué determina ese rango?

El propio cuerpo de cada discípulo en su individualidad, lo que se debe de lograr es


la “comodidad” Absoluta en cada uno. Esto, será explicado por el maestro y trabajado
diariamente por el discípulo frente a un espejo, cerrando los ojos, buscando hacia adentro
de si, su absoluta relajación y comodidad, su centro de gravedad. “Consideremos la
posición del ejecutante; no solamente del violín y del brazo del arco, sino de todo el cuerpo
en general y en particular de la cabeza, cuyos músculos del cuello muy a menudo en
contracción por posiciones desviadas, se reflejan en ambos brazos por la unión de éstos
con la espalda.”(Ibíd.)

Se necesita generar la mayor libertad en los movimientos, teniendo encuenta la


anatomía de cada discípulo en cuestión; lo que va a generar mayor resistencia. Observando
una excelente respiración a la cual no se le ha dado importancia cuando se trata de
instrumentistas de cuerda, pero que es tan importante como en el caso de los
instrumentistas de viento. “La respiración es la base de la economía fisiológica del
individuo.”(Ibíd.)

POSTURA DEL ARCO EN LA MANO DERECHA

El arco en la mano derecha, sintiendo que es una prolongación de su brazo, más no


un objeto que toma en la mano. Teniendo presente que la posición de los dedos es
exactamente la misma que se tiene cuando vamos desapercibidamente por la calle con los
brazos descolgados y completamente relajados.

El profesor colocara el arco en la mano del discípulo partiendo de su condición


absolutamente natural. A partir de colocar la mano como pidiendo una moneda de la forma
más natural en donde se encajara el arco en la mano y “no” la mano en el arco.
MONOGRAFÍA 54

A saber cada dedo de la siguiente forma:

 El dedo anular y el del corazón o medio caerán naturalmente en la nuez.


 El dedo meñique sobre la varilla redonda y con punto sobre la yema del dedo.
 El dedo índice simplemente caerá sobre la varilla tal como está.
 El dedo pulgar ira con punto y flexiónelástica, en el punto de unión entre la varilla y
la nuez donde caerá sobre su propia yema.

http://www.arc-verona.es/dokumente/artikel/FotoErwGross/680002_2.jpg

Revisando antes de girar la mano que los nudillos estén flexibles y elásticos
quitando cualquier rigidez y permitiendo al discípulo “sentir” la sensación de sostener el
arco en absoluta relajación, enseñándole a percibir la sensación que debe de buscar siempre
que este sosteniendo el arco.

Ejercicios mano Derecha

Para que el arco se comience a sentir como parte del cuerpo, que es lo que se
propone alcanzar, se indicará un trabajo de cuatro sesiones de 15’ diarios, lo que significa
que se trabajara un promedio de una hora fraccionada diariamente para alcanzar el objetivo
de empezar a adquirir dominio de arco. De la siguiente manera expuesta:
MONOGRAFÍA 55

http://us.123rf.com/400wm/400/400/mrbaroquestudio/mrbaroquestudio1204/mrbaro
questudio120400037/13109169-postura-del-arco-de-violin-sobre-fondo-blanco-la-
celebracion-de-blackground.jpg

Una vez esté bien colocada la mano sosteniendo el arco más no agarrado como se
indicó anteriormente, entonces: con el arco en posición vertical y en el aire sin sostener
sobre nada, se comenzará a subir dedo a dedo sin dañar su postura inicial. Es decir,
desplazar hacia arriba por la varilla del arco dedo a dedo manteniendo cada uno redondo y
relajado, y en el caso del pulgar con su flexión siempre; pero teniendo en cuenta que dicha
flexión con elasticidad. Nunca estará la mano con ninguna clase de rigidez. Los dedos
deberán subir en el siguiente orden: índice, medio, anular, meñique y pulgar.

Cuando se llega a la punta, se inicia el descenso a lo largo de la varilla, esta vez


comenzando por el meñique dicho desplazamiento; hasta donde se pueda alargar sin perder
la curvatura. Enseguida el anular hasta llegar a donde está el meñique sin perder su caída
natural y redonda, después el dedo medio con la misma naturalidad hasta alcanzar el anular
y enseguida el índice. Finalmente el pulgar hasta llegar a formar un anillo con el dedo
medio; así sucesivamente hasta llegar al talón nuevamente.

Superada la lección y se logre el desplazamiento de la mano a lo largo de la varilla


del arco sin dificultad alguna y percibiendo el desarrollo de independización de cada dedo,
proseguimos a hacer el mismo trabajo pero esta vez con el arco de manera horizontal.
MONOGRAFÍA 56

http://static.freepik.com/foto-gratis/arco-de-
violin_2529969.jpghttp://static.freepik.com/foto-gratis/arco-de-violin_2529969.jpg

→ regresarse ←ir

Este desplazamiento hacia la punta y devolvernos hacia el talón se realizara


igualmente en cuatro sesiones de 15’ diarios.

Ahora bien, por separado se acomoda el violín entre el hueso mentón y la clavícula
logrando sujetarlo muy bien y buscando que la cabeza quede colocada en el centro del
cuerpo para mantener el eje central del cuerpo en perfecta conexión. En caso que el
discípulo no lo logre fácilmente, se trabaja por sesiones frente a un espejo recalcando
siempre que se debe estar en completa relajación y comodidad. Se trabajará hasta lograrlo.

Ya puesto el violín y el arco a trabajar en función de dar las herramientas necesarias


para que el discípulo tenga la oportunidad ir articulando los conceptos adquiridos. Y dar
inicio a desarrollar su propio lenguaje musical, pues activar la creatividad y despertar la
intuición es similar a aprender a hablar un nuevo idioma. Para ello comenzar nos
familiarizamos con los sonidos intrínsecamente dados por el violín.

Primera cuerda Mi (E)


Segunda cuerda La (A)
Tercera cuerda Re (D)
MONOGRAFÍA 57

Cuarta cuerda Sol (G)

POSICIONANDO EL ARCO SOBRE EL VIOLÍN

- Se posiciona el arco cuando el brazo derecho está formando un ángulo recto sobre
la cuerda E y le llamaremos primer nivel. Con total tranquilidad y de forma
absolutamente natural en donde brazo, ante-brazo, muñeca, mano y dedos quedan
en un mismo plano.

- Se posiciona el arco con el brazo derecho está formando una ángulo recto sobre la
cuerda LA y le llamaremos segundo nivel. De igual manera con tranquilidad y
naturalidad, teniendo en cuenta que quedara un poco más elevado ese segundo nivel
y que brazo, ante-brazo, muñeca, mano y dedos quedaran en un mismo plano.

- Se posesiona el arco cuando el brazo derecho forma un ángulo recto sobre la cuerda
RE y le llamamos tercer nivel. Observando absoluta tranquilidad y naturalidad,
teniendo en cuenta que quedará aún más elevado brazo, ante-brazo, muñeca, mano,
dedos y todos en un mismo plano.

- Se posesiona el arco cuando el brazo derecho forma un ángulo recto sobre la cuerda
G y le llamamos cuarto nivel. Revisando tranquilidad y naturalidad, en este punto
tenemos como guía el hombro, pues brazo, ante-brazo, muñeca, mano y dedos
quedarán a la altura del hombro; no más abajo y no más arriba es decir todo en un
mismo plano junto con este.

FROTANDO EL ARCO SOBRE LA CUERDA

Colocando el arco sobre la segunda cuerda (A) o segundo nivel, con toda la cerda
plana y la varilla sobre las cerdas del arco, tocamos semicorcheas en la mitad de arco. Esta
mitad la determina el brazo de cada discípulo como se había mencionado, cuando el brazo
derecho forma un ángulo recto con el ante-brazo.
MONOGRAFÍA 58

Una, vez este establecido el pulso rítmico, combinamos semicorcheas y corcheas


ampliando un poco más el arco.

Y luego

Después de mantener un buen rato el ritmo constante, ampliamos el arco a la negra;


cuidando siempre que toda la cerda este sobre la cuerda. Y velando que la negra desde la
mitad del arco(Cuando el brazo y el antebrazo forman un ángulo recto) hasta la punta del
arco, y esta la determina el largo total del brazo y ante-brazo del discípulo.

Permitiendo desde el inicio de las semi-corcheas, que todo el cuerpo este


absolutamente relajado, concentrando la atención en dicha relajaciónmientras se va
tocando.

Una vez se halle el sonido parejo, y profundo basado en la relajación ampliamos el


arco, de la siguiente manera: partiendo de la mitad del arco continuamos el desplazamiento
por la cuerda pensando en que nos llevamos la muñeca a la boca, originando así una flexión
de esta (la muñeca) paulatinamente hasta llegar al talón. Formando una especie de mesita
con la mano, pues este movimiento se realiza siempre con los nudillos abajo y con
relajación absoluta, hasta llegar al talón que es cuando nos encontramos con la nuez del
arco. Agregando así otra negra en la parte inferior del arco; para así llegar a la blanca.
MONOGRAFÍA 59

Esto quiere decir que cada tiempo de la blanca debe quedar muy bien distribuido a
lo largo del arco, es decir un tiempo del talón a la mitad y el otro tiempo de la mitad a la
punta. Siempre recordando que la mitad la determina el ángulo recto que forma brazo y
ante-brazo.

Para trabajar la independencia de los movimientos y llevarlos al inconsciente


caminamos por el aula mientras repetimos cada vez con mayor concentración y relajación.
Observando la postura tanto del violín cómodamente como la posición de la mano derecha
en el arco.

En caso de haber un discípulo zurdo, se manejara la misma posición, dándole a


conocer que tiene ventajas sobre los diestros por el desarrollo fino-motriz con que goza su
mano izquierda.

Haciendo uso del metrónomo negra= 60 se distribuirá el arco en su desplazamiento


en cuatro partes iguales para llegar a la redonda, siempre cuidando que el sonido sea parejo
lográndolo a base de relajación del cuerpo y peso para su intensidad.

Cuidando la perfecta distribución del arco, en este caso el segundo tiempo


coincidirá justo en la mitad del arco (brazo y ante-brazo formando ángulo recto)

Se realizará el mismo trabajo en las demás cuerdas en el orden siguiente. D-G y E.

DESPERTANDO EL JUEGO CON LA MANO DERECHA

Serie de ejercicios sobre la cuerda “LA”


MONOGRAFÍA 60

Todos los ejercicios expuestos se realizaran primero en pizzicato, indicando tocar


con la yema delos dedos índice, medio, anular o meñique tanto de la mano derecha como de
la mano izquierda. Uno a uno o combinándolos. Se deja explorar al discípulo y se le
permite que finalmente decida para iniciar el proceso de descubrir por sí solo y tomar
decisiones, acompañado de una buena dirección. Mostrando que al tocar sobre el
diapasón se obtiene un sonido más nítido, íntimo y redondo, sin negar que también se
pudiera hacer más cerca al puente dependiendo del efecto que se desee.

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2

Serie de ejercicios sobre la cuerda “RE”


MONOGRAFÍA 61

Ejercicio No. 3

Serie de ejercicios sobre la cuerda “SOL”

Ejercicio No. 4

Serie de ejercicios sobre la cuerda “MI”


MONOGRAFÍA 62

Una vez realizados todos con pizz (pizzicato) se efectúan los mismos ejercicios esta
vez con arco, teniendo en cuenta que se tenga una postura totalmente natural y cómoda del
violín incorporándose al cuerpo y con la toma del arco vista anteriormente. Observando
que durante el desplazamiento del arco sobre la cuerda efectuando las diferentes células
rítmicas se mantenga siempre todas las cerdas del arco sobre la cuerda y la varilla sobre las
cerdas.” La descripción rudimentaria, de mantener la inclinación uniforme del arco en
toda su extensión, encierra un error de interpretación de la ley de rotación muscular a la
cual está supeditada”. (Ibíd.)

Un aspecto de suma importancia que se añade a este punto del proceso es el de


acompañamiento armónico por parte del maestro apoyándose en un teclado o piano,
mientras el discípulo ejecuta dichos ejercicios. Este permitirá dar un inicio al desarrollo
armónico auditivo en el futuro violinista.

El maestro se ubica armónicamente sobre la tonalidad donde el centro tonal sea la


cuerda correspondiente en la que se vaya a trabajar.

Ahora tenemos algunas herramientas para dar inicio con la mano derecha a la
improvisación que favorece en la didáctica musical originando una expresión espontánea y
creativa.

Una vez interiorizadas las figuras musicales a través de sentir las posibilidades de
movimiento y espacio con que goza nuestro cuerpo y haberlas llevado hasta el violín
sintiéndolas y viviéndolas se afianzan los conocimientos dando origen a la improvisación,
partiendo de sensibilizar y exteriorizar mediante la ejecución instrumental en este caso la
del violín. Usando el movimiento y la expresión corporal para que el discípulo comience a
crear su propia música.

Se impulsará al discípulo a hacer todas las combinaciones posibles usando las


figuras vistas y determinando que en el espacio (distribución de arco) se tendrá tres
posibilidades talón, mitad del arco y punta. Es hora de permitir que fluya dicho discípulo
con todo lo que el desee usar, llevándolo a que haga uso de su expresión corporal y
aproveche el espacio a través del movimiento.
MONOGRAFÍA 63

De la improvisación se ha dicho mucho, y se ha querido complejizar de modo que


se vea hasta cuando el discípulo tenga ya un nivel elevado pretendiendo hacer creer que
antes no es posible, pero todo ser humano tiene la improvisación intrínseca en él y lo único
que se necesita es darle curso. Pues todos los seres humanos somos diferentes y es lo que
nos hace únicos, entonces ¿porque no permitir salir de los encasillamientos y ser parte del
proceso de libertad en el ser humano para sentir, pensar y ejecutar?

En el siguiente capítulo se encontrará una reseña acerca de concepto de


improvisación.

POSICION DE LA MANO IZQUIERDA

Una vez se ha hecho un trabajo exhaustivo de mano derecha proseguimos con la


mano izquierda. Para la base técnica se ubicará la mano del discípulo teniendo en cuenta los
siguientes principios:

1. La mano debe estar en total libertad para poder desplazarse con total tranquilidad a
lo largo del diapasón, eso quiere decir que el violín jamás se va a sostener con la
mano. Como se había mencionado anteriormente el violín se sostiene con el hueso
mentón y la clavícula.

2. El dedo índice se posicionará observando que la articulación del nudillo de dicho


dedo este rozando la cejilla es decir sintiéndola, percibiéndola libre de la más
mínima fuerza o presión.

3. El dedo pulgar irá haciendo un anillo con el dedo medio cuando este está
aproximadamente a distancia de medio tono en relación con el primer dedo o índice.
Observando que esté apenas puesto en el mango del violín sin ninguna fuerza, libre
totalmente para estar dispuesto de hacer el recorrido a lo largo del mango.
MONOGRAFÍA 64

4. Todos los dedos se colocan con yema más no con punto y se observará que el brazo
esté totalmente descolgado, para lograr tener la libertad del brazo, mano y dedos en
su totalidad.

Una vez colocada la mano izquierda de una forma técnica adecuada se da inicio al
juego intelectual de los dedos, despertando la sensibilidad, haciendo un trabajo fino táctil
que permitirá a cada dedo llegar a ser como un pequeño cerebro. Para ello se necesita de
partir de un equilibrio natural. Si se analiza anatómica y fisiológicamente los dedos,
ninguno es igual al otro, es decir uno es más gordo, otro más largo, otro más ágil, otro
menos independiente y precisamente el trabajo técnico debe de lograr emparejar todas
estas diferencias logrando que tengan la misma velocidad, misma elasticidad, misma
fuerza, misma destreza. Es lograr unificarlos al máximo. Si es así refiriéndose al mismo
sujeto, pues al tener encuenta que cada individuo es único, eso determina la importancia de
un trabajo personalizado.

Se partirá de una posición o estructura de los dedos lo más natural posible, la cual
será: el primer dedo a un tono, el segundo a un tono, el tercero a medio tono y el cuarto a
un tono de distancia. Esto significa que ubicando la mano en primera posición que es
cuando la articulación del nudillo del dedo índice se establece libre de toda presión
percibiendo la cejilla (inicio del diapasón), y a la distancia antes mencionada se hallará
partiendo de la cuerda G, la escala de Sol mayor usando las cuerdas G y D. Partiendo de
la cuerda D la escala de Re mayor usando las cuerdas D y A y partiendo de la cuerda A, la
escala de La mayor haciendo uso de las cuerdas A Y E. Exactamente con la misma
estructura. Además cabe mencionar que siempre se debe de poner en movimiento el cuarto
dedo (meñique) que por lo general se deja a un lado si no el primer año si los primeros
meses, siendo esto un error ya que al colocar este dedo la ubicación de la mano cambia
por un lado y por otro es un absurdo darle delantera a los otros dedos y dejar inmóvil este
perdiendo la oportunidad de un trabajo conjunto.

Es pertinente estar alerta que tanto la mano como el brazo estén totalmente colgados
en el diapasón, para lograr un movimiento libre que nos llevará a una excelente ejecución.
MONOGRAFÍA 65

Ahora bien, una vez colocadas las dos manos es importante resaltar que para un
afianzamiento en este aprendizaje; es de suma importancia trabajar ambas manos por
separado primero, pero ir combinando el trabajo de una y otra. Es decir no dedicarse a una
sola mano sino que se trabaja una y cuando el discípulo muestre cansancio se pasará a
trabajar la otra.

DESPERTANDO EL JUEGO CON LA MANO IZQUIERDA

Todos los ejercicios que se exponen a continuación se hacen inicialmente con


pizzicato (pulsación de la cuerda con el dedo), en esta oportunidad se hacen los “pizz”
(pizzicato) con la mano derecha.

Teniendo en cuenta:

- La notaA será la cuerda al aire

- La nota B será con el primer dedo (índice)

- La notaC# será con el segundo dedo(medio o corazón)

- La notaD será con el tercer dedo (anular)

- La notaE será con el cuarto dedo(meñique)

Se repetirán los dedos en el mismo orden en la cuerda E es decir:

- La nota F# primer dedo

- La nota G# segundo dedo

- La nota A tercer dedo.

Se repetirá cuantas veces sea necesario, vigilando que se tenga una buena posición
de los dedos, con toda la yema posible, y en relajación plena; además de tener sumo
cuidado con la entonación de la escala. Para hacer un buen proceso, se canta la escala
conforme a la presentación de los ejercicios hasta encontrar la entonación perfecta.
MONOGRAFÍA 66

Una vez se haya perfeccionado la escala a través de la entonación con la voz,


seguidamente se dará inicio al trabajo expuesto con los pizzicatos. Igualmente con la
dedicación máxima a la entonación realizada ahora con los dedos. Se repetirá con el objeto
de llegar a la perfección del movimiento a través de relajación y audición interior
anticipada.

Una vez se logra un buen trabajo de los ejercicios con los pizz, se dará inicio a la
articulación de las dos manos, realizando el mismo trabajo ahora con el arco teniendo en
cuenta la distribución de arco de la siguiente manera y observando que las cerdas del arco
estén totalmente conectadas a la cuerda del violín que se esté trabajando.

- Redonda= todo el arco del talón a la punta donde el tiempo dos coincidirá
perfectamente en la mitad del arco (formando ángulo recto brazo y ante-brazo).

- Blanca= primero se trabaja en la parte superior del arco que equivale al trayecto
mitad-punta. Seguidamente se trabaja en la parte inferior del arco donde el trayecto
recorrido equivale talón-mitad.

- Negra= se trabaja en la mitad del arco con buen desplazamiento y muy conectado el
arco a la cuerda.

ARTICULANDO LAS DOS MANOS

Ejercicios a realizar:

http://www.google.com.co/imgres?q=imagenes+infantiles+de+violinistas&start
=942&hl=es&sa
MONOGRAFÍA 67

Ejercicio no. 1

Escala de LA Mayor

Ahora se incorporan las corcheas vivenciándolas y se hacen combinaciones.


MONOGRAFÍA 68

Ejercicio No. 2

En seguida se anexan las semicorcheas.


MONOGRAFÍA 69

Ejercicio No. 3
MONOGRAFÍA 70

Se estimula al discípulo a que el cree sus propias variaciones con todas las figuras
rítmicas posibles y se incluirá:

El tresillo, además de diferentes patrones rítmicos.

A continuación se exponen ejemplos, tomados de un taller de trompeta, los cuales se


realizaran sobre las cuerdas al aire y después los usarán para trabajar la escala vista (A
Mayor). A su vez el maestro permitirá que el discípulo cree sus propios patrones con
todas las combinaciones que desee conectar, pues el objetivo es que descubra que todo es
posible; observando un pulso establecido para que dichas células rítmicas vayan creando la
sensación de frase y por ende una idea con sentido.

Este trabajo que se ha realizado en la tonalidad de A Mayor, se realizará luego en D


Mayory en GMayor, ya que como se había mencionado, estas tonalidades en la primera
posición del violín conservan exactamente la misma estructura. Significa que serán las
primeras tonalidades abarcadas para facilitar el aprendizaje.

La siguiente serie de patrones rítmicos tomados de un taller de trompeta sobre


valores regulares se ejecutaran enseguida sin usar la nota fa escrita sobre el pentagrama
sino que se realizaran sobre las cuerdas al aire para ejercitar la destreza de la mano
derecha.
MONOGRAFÍA 71

Ejercicio No. 4
MONOGRAFÍA 72

CAPITULO 4.

DE LA IMPROVISACION

Análisis de la propuesta

La vida y el arte son una sola cosa, de ahí la importancia de llenarse de confianza,
de fe, para tener actitud de trabajo. Pues la improvisación es un constante fluir, cada
instante que vamos experimentando y creando a medida que se va representando en
nuestra vida.

Improvisar es lograr comunicar una idea de forma espontánea en donde se tienen


recursos apropiados que permiten manifestar correctamente en ese instante lo que se
quiere decir con un desarrollo y un desenlace perfecto. Eso significa que demanda una
información y una aplicación de habilidades de pensamiento, que generen resultado sin
previa preparación.

“En la música barroca el arte de tocar instrumentos de teclado a partir de un bajo


figurado (un bosquejo armónico que el ejecutante completa según su fantasía del
momento) se parecía al arte del moderno músico de jazz de tocar sobre temas, motifs,o
cambios de cuerdas. En la época clásica las cadencias del violín, el piano y otros concerti
se improvisaban, dando oportunidad al ejecutante de poner su propio caudal creativo al
servicio de la obra de arte en conjunto”. (Nachmanovitch, 2010)

L a invitación es a la espontaneidad y a la creatividad, y quizás suja la pregunta


¿cómo se aprende a improvisar? Pero Nachmanovitch nos invita a que nos preguntemos
mejor ¿qué nos lo impide?

Él nos hace reflexionar acerca de que lo que tenemos que expresar ya está con
nosotros, de manera que la obra de la creatividad no es de anexar información sino más
bien de desbloquear los obstáculos para que su flujo natural eche a rodar. Es muy
interesante su concepto de que las únicas técnicas que pueden ayudarnos son las que
MONOGRAFÍA 73

inventamos nosotros mismos. Porque permitir esa sensación de estar trabados, de no tener
nada que decir.

Cuando se habla de improvisación se piensa automáticamente en arte, pero va más


allá, es una experiencia que constituye la vida misma. “Toda conversación es una forma de
jazz” (Ibíd.)

La improvisación es un lenguaje. “Al hablar y al escuchar, tomamos unidades de


un conjunto de ladrillos (el vocabulario) y reglas para combinarlos(la gramática). Pero las
frases que armamos con ellos tal vez nunca fueron dichas antes y tal vez nadie las dirá
después.”(Ibíd.), eso significa que somos arquitectos de nuestra propia vida, de cada cosa
que decidimos decir y hacer, la diferencia la hace el pensamiento con que construimos
nuestro propio alineamiento y el ordenamiento a ese mosaico de posibilidades que
tenemos. “Reordenamiento de algo que ya existe” (Turchetti)

Haciendo el ejercicio de relacionarlo al lenguaje podemos analizar que hasta


cuando el ser humano entra a la escuela hemos hablado por imitación, pero una vez se da
curso al análisis y la reflexión entonces se activa un propio pensamiento, que aunque en
muchas oportunidades se encuentre discrepancia se siente la fuerza para defender una idea
y tiene que ver con lo vivenciado.

Muchos han vista la improvisación y la han manejado como un simple juego de


fichas, números o reglas aplicadas; pero considero que la intuición que con lleva a la
improvisación trasciende mucho más allá. Porque entonces ¿en dónde se dejaría la
inspiración y la pasión, la sorpresa creativa que nos libera? Vale la pena hacer un
verdadero reconocimiento de lo que es la improvisación. Pues hay una gran diferencia
entre el impulso y las reglas. “Si somos transparentes y no tenemos nada que ocultar, la
distancia entre el lenguaje y el ser desaparece. Luego la musa puede
hablar.”(Nachmanovitch, 2010).

L a música es un medio de comunicación, con toda la fuerza y el poder que eso con
lleva, de ahí la gran importancia que todos los músicos tengan la posibilidad de decir lo
que se quiere decir y no estar diciendo y repitiendo lo que otros han dicho.
MONOGRAFÍA 74

“Miguel Ángel sostenía que a él lo guiaba una cualidad llamada intelleto. Intelleto
es inteligencia, no solo del tipo meramente racional, sino inteligencia visionaria, un ver
profundo del modelo que subyace a las apariencias. Aquí el artista es en cierto modo, un
arqueólogo, que descubre estratos cada vez más profundos a medida que trabaja,
recobrando no solo una civilización antigua sino algo todavía no nacido, visto ni oído,
excepto por el ojo y el oído interiores”.(Ibíd.)

Es emprender la búsqueda interior, hacernos más conscientes de sí mismos como lo


sugiere Murray Schafer. Desarrollar la capacidad de utilizar cualquier irritación que nos
arroje la vida como vehículo de creación.” Lo mejor que cualquier maestro puede hacer es
plantar en la mente de sus estudiantes la chispa de un tema, de manera que ésta pueda
crecer, aun si el crecimiento adopta formas imprevisibles. (Schafer, 1982).

Aspectos que intervienen en la improvisación para tener en cuenta:

- La inspiración= La musa del artista

- Capacidad creativa= se impulsa dándole curso a través de liberar el artista que yace
en el ser.

- Base técnica del instrumento

- Intelecto = conocimiento

- Intuición, estado psicológico y emocional en el momento de la improvisación.

Y Los procesos que intervienen:

- El rítmico

- El armónico

- El melódico

En la improvisación la creación y ejecución se dan simultáneamente, en donde el


improvisador se sostiene en una plataforma que elabora mediante unas secuencias
armónicas que proyecta en su mente y en donde va plasmando una melodía con sentido
usando en ciertos instantes recursos de frases rítmicas características de estilos
MONOGRAFÍA 75

previamente aprendidos; poniendo a prueba su intelecto y dando curso a la creación


manteniendo un hilo conductor. Se requiere muchas horas de práctica para llegar a
desarrollar esta facultad que esta intrínseca en el artista.

Pero en realidad todo va ligado a la facultad de la imaginación, cuando todo se ha


dado no se deja espacio para laimaginación, y la imaginación es la que nos ayuda a crear.
Es desarrollar la facultad no solo de leer música, sino de hacer música fresca; dejarse
llevar y lograr desinhibirse para descubrirse a sí mismo y poder entregar a la humanidad el
aporte que está inmerso en cada ser y que resulta ser único. Es necesario darle curso a la
intuición que de hecho es ante-sala de la creatividad. “Es en el juego y solo en el juego
que el niño o el adulto como individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su
personalidad, y sólo al ser creativo el individuo se descubre así mismo”. (Donald
Winnicott)

“La creatividad existe en la búsqueda aún más que en el hallazgo, o en el ser


hallado” (Nachmanovitch; 2010).
MONOGRAFÍA 76

CAPITULO 5.

¡A IMPROVISAR!

Aplicación

http://www.google.com.co/imgres?q=imagenes+infantiles+de+violinistas&start
=480&hl=es&sa

IMPROVISACION SOBRE LAS CUERDAS AL AIRE

Se sugiere un acompañamiento armónico sencillo para que el discípulo comience a


sentir frases coherentes y sienta que ya puede comenzar a expresar algo.

En los ejercicios a continuación se expone una frase por parte del maestro y el
discípulo realizará enseguida su propia frase usando los elementos aprendidos. A manera de
diálogo, es decir el maestro pregunta y el discípulo responde. Formando de esta manera una
comunicación a manera de diálogo musical.
MONOGRAFÍA 77

Creación de dos compases:

Ejercicio No.1

Ejercicio No. 2

Ejercicio No. 3

Ejercicio No. 4
MONOGRAFÍA 78

Ejercicio No. 5

Ejercicio No. 6

Ejercicio No. 7

Ejercicio No. 8

Ejercicio No. 9
MONOGRAFÍA 79

Ejercicio No. 10

Ahora se amplía el formato de frase de dos compases a frases de cuatro, para que
progresivamente el discípulo se vaya desinhibiendo y se intensifique su capacidad de
creación.

Creación de cuatro compases:

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2
MONOGRAFÍA 80

Ejercicio No. 3

Ejercicio No. 4

Ejercicio No. 5
MONOGRAFÍA 81

Ejercicio No. 6

Ejercicio No. 7

Ejercicio No. 8
MONOGRAFÍA 82

Ejercicio No. 9

Ejercicio No. 10

IMPROVISANDO CON LA PENTATONICA MENOR

Se ubica el segundo dedo sobre la cuerda LA seguido del primer dedo persiviendo
que cuando el segundo va pegado del primer se encuentra un semitono ( cromático) así
igualmente en la cuerda MI, obteniendo los sondos C y G que conforman la escala
pentatónica menor. Y se ubicaran en el violín de la siguiente manera:

A = cuerda al aire

C= segundo dedo en la cuerda LA


MONOGRAFÍA 83

D= cuerda al aire

E= cuerda al aire

G= segundo dedo cuerda MI

 Primer paso: Imite la ritmo pregunta y cambie las notas que sujiere el maestro.

 Segundo paso: cambie el ritmo use las notas que deseo dela pentatónica menor.

 Tercer paso: Incrementar velocidad al gusto.

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2

Ejercicio No. 3
MONOGRAFÍA 84

Ejercicio No. 4

Ejercicio No. 5

El discípulo jugará con la pentatónica menor todo lo que desee, y se extiende el


conocimiento a la pentatónica mayor.

IMPROVISACION CON LA PENTATONICA MAYOR

Ubicamos la estructura de la pentatónica mayor en el violín de la siguiente forma,


partimos del segundo dedo C, tercer dedo D, cuerda al aire E, segundo dedo G, tercer dedo
A. “Y a jugar”

Ejercicio No. 1
MONOGRAFÍA 85

Ejercicio No. 2

Ejercicio No. 3

Ejercicio No. 4

Ejercicio No. 5
MONOGRAFÍA 86

SIGAMOS IMPROVISANDO CON METRICA 3/4

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2

Ejercicio No. 3
MONOGRAFÍA 87

Ejercicio No. 4

Ejercicio No. 5

Ejercicio No. 6
MONOGRAFÍA 88

SIGAMOS IMPROVISANDO CON METRICA 4/4

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2

Ejercicio No. 3
MONOGRAFÍA 89

Ejercicio No. 4

Ejercicio No. 5

Ejercicio No. 6
MONOGRAFÍA 90

IMPROVISACION CON LA ESCALA BLUES MENOR

Ampliando las herramientas para la improvisación entramos en el estadio de la


escala blues menor la cual solo nos pide agregar una nota a la cual se le llama nota blues.
Esa nota es el quinto grado bemol, ejemplo: si estamos en la pentatónica menor
ascendentementese piensa como re# y descendentemente como mib, es decir en La
menor pentatónica las notas correspondientes son:

La- do- re-mi- sol

Entonces en La menor blues ascendente será:

La- do- re- re#- mi- sol

Y descendente:

Sol- mi- mib- re- do- la

En el violín esta nota blues la ubicamos con el cuarto dedo pegado al tercero
originando un semitono diatónico re- re# ascendentemente y descendente se pega el tercer
dedo al cuarto originando igual un semitono diatónico mi-mib.

Juguemos con la Escala menor blues

Ejercicio No. 1
MONOGRAFÍA 91

Ejercicio No. 2

Ejercicio No. 3

Ejercicio No. 4

Ejercicio No. 5

IMPROVISACION CON LA ESCALA BLUES MAYOR

Esta escala se origina agregándole a la pentatónica mayor el tercer grado bemol, lo


que significa que en Do Mayor seria mib, pero al igual que la menor ascendentemente se
MONOGRAFÍA 92

piensa como re# y descendente como mib. De manera que si se observa resulta ser la
misma nota, pero cumplen funciones diferentes.

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2

Ejercicio No. 3

Ejercicio No. 4

Ejercicio No. 5
MONOGRAFÍA 93

El estudio de los siguientes ejercicios abre el camino hacia el estadio armónico


tonal permitiendo al discípulo dar ordenamiento de melodías dentro de una armonía
determinada.

EJERCICIOS TONALES CON RECONOCIMIENTO ARMÓNICO I-V-I

Ejercicios tonales que van a permitir el reconocimiento armónico de I primer


grado (tónica), V quinto grado (dominante) y I primer grado (tónica).

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2
MONOGRAFÍA 94

EJERCICIOS TONALES CON RECONOCIMIENTO ARMÓNICO I-V-IV-I

Ejercicios Tonales que van a permitir el reconocimiento armónico I primer grado


(tónica), V (dominante), IV (subdominante) y I primer grado (tónica)

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2

Ahora se ejecutan estudios tonales con notas de paso


MONOGRAFÍA 95

ESTUDIOS TONALES CON NOTAS DE PASO

Ejercicio No. 1

Ejercicio No. 2
MONOGRAFÍA 96

Ejercicio No. 3

A continuación para contribuir al desarrollo del pensamiento armónico del


estudiante y fortalecer el proceso de afinación jugaremos con las tonalidades de G, D y
LA mayor, ya que estas concuerdan con la misma estructura en primera posición. Y nos
paramos en el estadio armónico de I (tónica) y V (dominante) oI (tónica), V (dominante)
Y IV (subdominante).

Ejercicio No. 1
MONOGRAFÍA 97

Ejercicio No. 2

Ejercicio No. 3

Ejercicio No. 4
MONOGRAFÍA 98

Ejercicio No. 5

Ejercicio No. 6

Ejercicio No. 7
MONOGRAFÍA 99

Ejercicio No. 8

Ejercicio No. 9

Ejercicio No. 10
MONOGRAFÍA 100

CONCLUSIONES

Para muchos tocar el tema de la improvisación resulta ser demasiado complejo al


punto de estar tan predispuestos que la sola expresión paraliza. Es esto lo que se originó a
causa de una educación musical netamente enfocada a la interpretación dejando de lado el
ejercicio de plasmar su propio pensamiento y sentir a la hora de hacer música.

Durante la realización de este trabajo que finaliza con la elaboración de la cartilla


“Jugando con el violín “se observó que la educación en términos generales, es decir, no
solamente en la educación musical; se ha diseñado para dar un material el cual el discípulo
debe aprender, para después reproducirlo; creyéndose además que el mejor es aquel que lo
logre ejecutar lo más exactamente similar al conocimiento que se le ha dado.

Esto muestra que salirse de esos parámetros preconcebidos o paradigmas de la


educación no es inicialmente fácil. Pues lleva a confrontar sentimientos, sensaciones y el
miedo de decir algo o en algunos casos, el terror de decir algo que sea propio de sí mismos.
Ya que se está acostumbrado a que se diga que decir. Pero una vez se supera el miedo
inicial se comienza a dejar ver un disfrute que va creciendo, de forma excitante, que hace
que se anhele otra vez el momento de jugar con el violín. Vale la pena mencionar que en
muchos casos a los llamados “juiciosos” es a quienes les cuesta más expresar algo propio
o encontrar algo de ellos mismos. Y aquellos a los que se les ha estigmatizado de
“desaplicados” fluyen con mayor facilidad.

Es de entender que no se puede seguir creando mentes y por ende seres


predeterminados o limitados porque todo este escrito o dicho, ya que cada ser humano
viene con su propio paquete y si se da curso a ese fluir, entonces se estará generando la
evolución natural de la humanidad y además la retroalimentación que enriquece al ser
humano y a la música, viviendo así música fresca.
MONOGRAFÍA 101

REFERENCIAS

Galamian, I. (1998) Interpretación y enseñanza del Violín. Editorial: Galamian.


Grappelli, S. (1076) Profiles: Stéphane Grappelli Editorial: The New Yorker
Mendoza, G & Otros (2011) Diplomado Metodología Musical Dalcroze. Universidad
Pedagógica Nacional.
Nachmanovithc, S. (2010) La improvisación en la vida y en el arte. Editorial: Paidós 2ª
Edición.
Pascual, (2002) Mothersole.
Ramos, C. (1985) La Dinámica del Violinista. Editorial: Ricordi 5 Edición
Suzuki, S. (2003) Hacia la Música por Amor. Nueva filosofía pedagógica. Editor Ramallo
Bros. Edición No. 2
Schafer, M. (1982) Limpieza de oídos. Editorial: Roicordi. Buenos Aires.
MONOGRAFÍA 102

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1.

http://media-cache-ec4.pinterest.com/avatars/larui-98_600.jpg
MONOGRAFÍA 103

Imagen 2

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml

Imagen 3
MONOGRAFÍA 104

usicarabe.bligoo.cl/instrumentos-musicales-de-un-takht-orquesta-tradicional-
arabe
Kaman (kamance, kemanche, rabab, rababa)

Imagen 4

http://us.123rf.com/400wm/400/400/evdoha/evdoha1106/evdoha110601018/1044
8158-tres-bailarines.jpg
MONOGRAFÍA 105

Imagen 5

David Garrett

http://www.primarywavemusic.com/uploads/artistimages/276_original.jpg

Imagen 6

http://www.arc-verona.es/dokumente/artikel/FotoErwGross/680002_2.jpg
MONOGRAFÍA 106

Imagen 7

http://us.123rf.com/400wm/400/400/mrbaroquestudio/mrbaroquestudio1204/mrbaro
questudio120400037/13109169-postura-del-arco-de-violin-sobre-fondo-blanco-la-
celebracion-de-blackground.jpg

Imagen8

http://static.freepik.com/foto-gratis/arco-de-
violin_2529969.jpghttp://static.freepik.com/foto-gratis/arco-de-violin_2529969.jpg

También podría gustarte