Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Parrafos Sobre Arte Conceptual Sol Lewitt

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 4

Circuitos de Arte / 2021

Material de lectura del curso

Profesor: Camilo Yáñez


Ayudante: Leslie Núñez

Párrafos sobre Arte Conceptual, Junio 1967


por Sol LeWitt
El editor me escribió que está a favor de evitar "la noción de que el artista es una especie de
mono que debe ser explicado por el crítico civilizado". Esto debería ser una buena noticia
tanto para los artistas como para los monos. Con esta declaración espero justificar su
confidencia. Para usar una metáfora del béisbol (un artista quería sacar la pelota fuera del
parque, otro quería pegarle a la pelota donde había sido arrojada), estoy agradecido por la
oportunidad de golpear por mi cuenta.

Me referiré al tipo de arte con el que estoy comprometido como 'arte conceptual'. En el arte
conceptual la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Cuando un artista
usa una forma artística conceptual, significa que todos los planes y decisiones se toman
previamente y la ejecución es un asunto secundario. La idea se transforma en una máquina
que hace arte. Este tipo de arte no es teorético o ilustrativo de teorías; es intuitivo, está
comprometido con todo tipo de procesos mentales y no tiene propósito. Suele ser libre e
independiente de la habilidad del artista como artesano. El objetivo de un artista que se
ocupa de arte conceptual es hacer que su obra sea mentalmente interesante para el
espectador, y por lo tanto querrá transformarla en algo emocionalmente seco. Sin embargo,
no hay razón para suponer que el artista conceptual quiera aburrir al observador. Sólo la
expectativa de una patada emocional, a lo que nos acostumbra el arte expresionista, es lo
que disuadiría al observador de percibir este arte.

El arte conceptual no es necesariamente lógico. La lógica de una pieza o serie de piezas es


un dispositivo que se usa algunas veces, sólo para ser arruinado. La lógica puede ser usada
para camuflar la intención real del artista, para calmar al espectador haciéndole creer que
entiende la obra, o para inferir una situación paradojal (como lógico vs. ilógico). Algunas
ideas son lógicas en su concepción pero perceptualmente ilógicas. Las ideas no precisan
ser complejas. La mayoría de las ideas exitosas son ridículamente simples. Las ideas
exitosas suelen aparentar de simplicidad porque parecen inevitables. En términos de ideas
el artista es libre incluso de sorprenderse a sí mismo.
Las ideas son descubiertas por intuición.

No importa mucho cómo se ve la obra de arte. Tiene que parecer algo si tiene forma física.
No importa qué forma pueda finalmente tener, siempre debe comenzar con una idea. Es el
proceso de concepción y realización lo que incumbe al artista. Una vez que el artista le dio
realidad física, la obra está abierta a la percepción de todos, incluido el propio artista. (Uso
la palabra percepción para decir la comprensión de los datos sensuales, la comprensión
objetiva de la idea, y simultáneamente una interpretación subjetiva de ambos). La obra de
arte puede ser percibida sólo cuando está completa.

El arte que apunta principalmente a la sensación visual sería llamado perceptual más que
conceptual. Esto incluiría a la mayor parte del arte óptico, cinético, lumínico y de color.

Como las funciones de concepción y percepción son contradictorias (una pre, la otra post)
el artista mitigaría su idea aplicándole un juicio subjetivo. Si el artista desea explorar su idea
profundamente, entonces las decisiones arbitrarias o casuales serían llevadas a un mínimo,
mientras que el capricho, el gusto y otros antojos serían eliminados de la composición del
arte. La obra no debe ser necesariamente rechazada si no se ve bien. A veces, lo que al
principio puede parecer torpe puede ser visualmente placentero.

Trabajar con un plan previo es un modo de evitar la subjetividad. También evita la


necesidad de diseñar cada obra a su turno. El plan diseñaría la obra. Algunos planes
requerirían millones de variaciones, y algunos un número limitado, pero ambos son finitos.
Otros planes implican infinitud. En cada caso, sin embargo, el artista seleccionaría la forma
básica y las reglas que gobernarían la solución del problema. Luego de eso, cuantas menos
decisiones hechas en el curso de completar la obra, mejor. Esto elimina lo más posible la
arbitrariedad, el capricho, y la subjetividad. Esta es la razón para usar este método.

Cuando el artista usa un método múltiple modular suele elegir una forma simple y
accesible. La forma en sí es de importancia muy limitada; deviene la gramática para el total
de la obra. Usar formas básicas complejas sólo desbarata la unidad del todo. Usar
repetidamente una forma simple reduce el campo de la obra y concentra la intensidad en
la distribución de la forma. Esta distribución deviene el fin mientras que la forma deviene el
medio.

El arte conceptual no tiene mucho que ver con la matemática, la filosofía, o cualquier otra
disciplina mental. Lan matemática usada por muchos artistas es simple aritmética o
sistemas numéricos. La filosofía de la obra está implícita en ella y no es una ilustración de
ningún sistema filosófico. No interesa realmente si el observador entiende los conceptos
del artista al ver la obra de arte. Una vez que está fuera de sus manos, el artista no tiene
control sobre el modo en que un observador percibirá la obra. Cada persona comprenderá
la misma cosa de manera diferente.

En el último tiempo se ha escrito mucho sobre arte minimal, pero no descubrí a nadie que
admitiera estar haciendo ese tipo de cosa. Hay otras formas de arte dando vueltas llamadas
estructuras primarias, arte reductivo, despreciativo, cool, y mini-art. Ningún artista que
conozco tampoco se adscribiría en alguno de estos. Por lo tanto, concluyo que es parte del
lenguaje secreto que usan los críticos de arte para comunicarse entre ellos por medio de
revistas de arte. El mini-art es mejor porque recuerda a una de esas chicas de piernas largas
y minifaldas. Debe referirse a obras de arte muy pequeñas. Esta es una muy buena idea.
Quizás las exhibiciones de mini-art deberían enviarse alrededor del mundo en cajitas de
fósforos. O quizás el mini-artista es una persona muy pequeña, digamos de menos de cinco
pies. Si fuera así, muchas buenas obras se encontrarían en los colegios primarios (colegios
primarios estructuras primarias).

Si el artista lleva adelante esta idea y la hace una forma visible, entonces todos los pasos
del proceso son importantes. La idea en sí, incluso si no se visualiza, es tanto una obra de
arte como cualquier producto terminado.

Todos los pasos que intervienen -garabatos, borradores, dibujos, modelos, estudios,
pensamientos, conversaciones- son de interés. Aquellos que muestran el proceso de
pensamiento del artista son a veces más interesantes que el producto final.

Determinar el tamaño de una pieza es difícil. Si una idea requiere tres dimensiones,
entonces parecería que cualquier tamaño está bien. La pregunta sería cuál es mejor. Si la
cosa fuera gigante, entonces el tamaño en sí sería impresionante y la idea se perdería del
todo. Igualmente, si la cosa es demasiado chica, puede ser inconsecuente. La altura del
observador puede determinar la obra, así como también el tamaño del espacio en donde
será ubicada.

El artista puede querer ubicar objetos más abajo o más arriba de la mirada del observador.
Creo que la pieza debe ser lo suficientemente grande para dar al observador la información
que necesita para entender la obra, y debe por lo tanto ubicarla de tal modo que facilite
esta comprensión. (A no ser que la idea sea de impedimento y requiera dificultad de visión
o acceso).

El espacio puede pensarse como un área cúbica ocupada por un volumen tridimensional.
Cualquier volumen va a ocupar espacio. Es aire y no puede ser visto. Es el intervalo entre
las cosas que pueden ser medidas. Los intervalos y mediciones pueden ser importantes
para una obra de arte. Si ciertas distancias son importantes se harán obvias en la pieza. Si el
espacio tiene una importancia relativa puede ser regularizado e igualado (cosas ubicadas
a distancias iguales) para mitigar cualquier interés en los intervalos. El espacio regular
puede también devenir un elemento para medir el tiempo, una especie de pulso regular.
Cuando el intervalo se mantiene regular todo lo irregular gana en importancia.

La arquitectura y el arte tridimensional son de naturalezas completamente opuestas. La


primera implica un área con una función específica. La arquitectura, sea o no una obra de
arte, debe ser utilitaria, si no falla por completo.

El arte no es utilitario. Cuando el arte tridimensional comienza a asumir algunas de las


características, como formar áreas utilitarias, debilita su función como arte. Cuando el
observador se empequeñece por el gran tamaño de una pieza, esta dominación enfatiza el
poder físico y emotivo de la forma a expensas de perder la idea de la pieza.

Los nuevos materiales son una de las mayores aflicciones del arte contemporáneo. Algunos
artistas confunden nuevos materiales con nuevas ideas. No hay nada peor que ver al arte
revolcándose en llamativas chucherías. La mayoría de los artistas que se ven atraídos por
estos materiales son los que carecen de la rigurosidad mental que les permitiría usarlos
bien. Se necesita un buen artista para usar nuevos materiales y transformarlos en obra de
arte. El peligro es, creo, darle tanta importancia a la fisicalidad de los materiales y que eso
se transforme en la idea de la obra (otro tipo de expresionismo).

El arte tridimensional de cualquier tipo es un hecho físico. Esta fisicalidad es su contenido


más obvio y expresivo. El arte conceptual está hecho para comprometer la mente del
observador más que su ojo o sus emociones. La fisicalidad de un objeto tridimensional
deviene entonces una contradicción a su intento no-emotivo. El color, la superficie, la
textura, y la forma solo enfatizan los aspectos físicos de la obra. Cualquier cosa que llama la
atención del observador en esta fisicalidad es lo que disuade nuestro entendimiento de la
idea y es usado como dispositivo expresivo. El artista conceptual buscaría profundizar este
énfasis en la materialidad lo más posible o usarlo de modo paradojal (convertirlo en una
idea). Este tipo de arte, entonces, debería expresarse con la mayor economía de medios.
Cualquier idea que es expresada mejor en dos dimensiones no debería estar en tres
dimensiones. También las ideas pueden expresarse con números, fotografías, o palabras o
de cualquier manera que el artista decida, no siendo la forma lo importante.

Estos párrafos no intentan ser imperativos categóricos, pero las ideas expresadas son lo
más cercano a mi pensamiento actual. Estas ideas son el resultado de mi obra como artista
y están sujetas a cambiar según cambie mi experiencia. He intentado expresarlas con la
mayor claridad posible. Si las aseveraciones que hago son poco claras puede significar que
el pensamiento no es claro. Incluso mientras escribía estas ideas parecía haber
inconsistencias obvias (que he intentado corregir, pero otras probablemente se escapen).
No defiendo una forma de arte conceptual para todos los artistas. Creo que ha funcionado
bien para mí. Es una manera de hacer arte; otras maneras sirven a otros artistas. Tampoco
creo que todo arte conceptual amerite la atención del observador. El arte conceptual es
bueno sólo cuando la idea es buena.

Fuente:
Sol LeWitt De Artforum, vol.5, No. 10, New York, Junio 1967. Traduccion Florencia Fragasso

También podría gustarte