DIEGO
ANGULO
IÑIGUEZ
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID
H
I
S
T
D E L
O
A
TOMO
R
R
SEGUNDO
DISTRIBUIDOR L I. S. A.
OÑATE, 15 - MADRID - 30
Í
T
DEL
MISMO
AUTOR
Manual de Historia del Arte. Madrid, 1954. Dos tomos de 259 y 267 páginas, con
173 grabados de línea intercalados en el texto. Tamaño 22 x 16. Agotado.
Resumen de Historia del Arte. 1955. Un tomo de 323 páginas, con 479 grabados de
línea intercalados en el texto, más 32 láminas de papel cuché con 186 grabados
de retícula. El texto ocupa unas 240 páginas y . los grabados de línea unas 75.
Tamaño 21 x 14.
*
*
*
El autor agradece a los Sres. Ruiz Argilés y Delojo los numerosos dibujos que
para ilustrar esta obra han tenido la bondad de hacer expresamente.
DIEGO
ANGULO
IÑIGUEZ
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID
H
I S T
O
D E L
R
I
A R T
TOMO
SEGUNDO
DISTRIBUIDOR
E. I. S. A .
OÑATE, 15 . MADRID-ao
CUARTA
EDICION
ES PROPIEDAD
DEL AUTOR
N.° de Registro: 2471-62
D¡pósito legal: M. 11060-59
Gráficas Cóndor, S. A.—Aviador. Lindbergh, 5.—Madrid-2
1581-62
CAPITULO I
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
EN ITALIA
E L RENACIMIENTO.—El recuerdo del mundo clásico como dechado
de perfecciones artísticas, científicas y técnicas, en realidad, no llega
a extinguirse en el occidente de Europa durante la Edad Media, aunque a los dioses paganos se Ies figure con armaduras e indumentaria
medievales, y la bella cabeza de la Gorgona se transforme en la barbada testa del gigante Algol. En los albores de la Edad Moderna ese
recuerdo es ya amor exaltado, y ese amor no tarda en convertirse en
verdadero culto. Los dioses paganos penetran en el interior de los palacios de los Papas y alternan con los santos en la decoración de algunas catedrales. Al calor de este entusiasmo por la antigüedad, el arte
europeo cambia de rumbo y se esfuerza por imitar los modelos clásicos. Arquitectos, escultores y pintores creen que en sus obras renace
el arte de aquellas ruinas romanas por ellos tan admiradas. Pero esto,
que ellos consideran simple renacimiento del mundo clásico, como siempre que en las épocas fecundas se estudian con talento las creaciones
ejemplares de tiempos pasados, es, en realidad, un arte nuevo y original.
Aunque este proceso de supervivencia clásica no es exclusivo de
Italia, e incluso en algún aspecto es más intenso fuera de ella, el Renacimiento artístico es creación puramente italiana, y es natural que
así sea. Los grandes estilos occidentales de la Edad Media encuentran
en Italia manifiesta resistencia. La sensibilidad del pueblo que creara
el gran arte romano, alentada por el recuerdo de un pasado glorioso.
y alimentada por la contemplación constante de las grandiosas ruinas
existentes en toda la península, se limita a transigir con formas que
le son ajenas, pero nunca las acepta con entusiasmo. Los arquitectos
6
EL RENACIMIENTO
italianos no precisan, por tanto, un gran esfuerzo para liberarse de
ellas.
La parte de Italia donde este fervor por el arte antiguo adquiere
más temprano y amplio desarrollo es Toscana. Dividida la península
en pequeños Estados, sus príncipes y tiranos pugnan por distinguirse
como mecenas de artistas, escritores y humanistas. Pero,- entre todos,
descuella la familia de los Médicis, que, aunque propiamente no son
señores de la bella ciudad del Arno hasta el siglo xvi, rigen sus destinos durante la centuria anterior. La casa de Cosme de Médicis es
un verdadero museo de escultura clásica, centro de reunión de artistas
y literatos, cuyas conversaciones son un continuo elogio de la antigüedad. Academia artística en que se forman los jóvenes florentinos —entre ellos el propio Miguel Angel—, alcanza su máximo esplendor bajo
su nieto Lorenzo el Magnífico, persona de sensibilidad exquisita y poeta de primer orden. Este exaltado entusiasmo por el mundo antiguo
termina provocando la más violenta reacción religiosa, y el propio Lorenzo el Magnífico puede contemplar cómo, impulsadas por la arrebatadora oratoria del dominico Savonarola, las turbas y aun sus propios autores queman en las calles de Florencia algunas de las obras
en que el paganismo triunfa. La propaganda de Savonarola, que paga
en la hoguera su demagogia, no pone fin, sin embargo, al culto por la
antigüedad. Pero, pocos años después, Florencia pierde la hegemonía
artística que disfrutara en Italia durante cerca de dos siglos.
En la evolución del Renacimiento suelen distinguirse tres etapas
correspondientes a sus tres siglos de vida: la del siglo xiv —en italiano, mille e trecentó—, o Trecento; la del xv, o Quattrocento, y la
del xv, o Cinquecento. (Pronunciase trechento, cuatrochento y chincuecento.)
LA ARQUITECTURA CUATROCENTISTA. FLORENCIA.
BRUNELLESCHI.—Aunque
durante algún tiempo se conservan formas góticas, el nuevo estilo representa un cambio radical en los elementos arquitectónicos y en los
temas decorativos. Mientras que el gótico es la consecuencia de la evolución del románico, el Renacimiento rompe con el estilo precedente
y toma por modelo el de la Roma antigua, muerto hace muchas centurias.
El Renacimiento vuelve a emplear los elementos constructivos y
decorativos clásicos, claro que con una libertad y unas preferencias
que son la base de su originalidad. La decoración de tipo fantástico,
en la que el artista funde caprichosamente los diversos reinos d e la
Naturaleza creando seres monstruosos, en parte animales, en parte
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO
EN ITALIA
7
humanos, y en parte vegetales, recibe ahora el nombre de grutescos,
por haberse difundido su uso a raíz del descubrimiento de las pinturas
murales de ese tipo del palacio imperial, cuyos salones, por estar soterrados, semejan grutas. Ordenada con frecuencia esa decoración en
torno a un vástago vertical que le sirve de eje, llámase de candelabro
—a candelieri—. Los tallos ondulantes ascendentes, por lo general, con
roleos laterales que suelen usarse en las pilastras, denomínanse subientes. Flores, frutos, trofeos y objetos diversos pendientes de cintas,
festones, coronas y medallones, son también temas frecuentes en la decoración renacentista. En las artes industriales se emplea, además, el
arabesco (figs. 1-5).
El artista que sienta las bases del nuevo estilo es el florentino Felipe Brunelleschi (t 1446), cuya actividad llena el segundo cuarto del
siglo xv. El es quien abre el capítulo de la arquitectura del Renacimiento con la cúpula de la catedral de Florencia, quien construye las
primeras iglesias del nuevo estilo, y quien crea el tipo de palacio renacentista.
El viejo edificio gótico de la catedral florentina está por terminar.
Le falta el cimborrio que debe cubrir la enorme anchura de sus tres
naves (fig. 6). Su diámetro ha de ser como la media naranja del Panteón de Roma, pero Brunelleschi, a pesar de su entusiasmo por el arte
romano, al tener que resolver el aspecto técnico de su cúpula, idea un
sistema de contrarresto netamente medieval, disponiendo una bóveda
cuyos empujes laterales contrarresta con la carga de otra exterior, si
bien, para mayor seguridad, cincha aquélla con poderosos anillos de
madera. Gracias a su apuntamiento y al tambor octogonal en que cabalga la cúpula florentina, se distingue por la elegancia de sus proporciones. Su construcción consume más de veinticinco años de la vida de
Brunelleschi, que muere cuando se comienza la linterna.
Si en la cúpula de la catedral, Brunelleschi resuelve un gran problema técnico creando una obra de las más bellas proporciones, donde
se nos muestra realmente en posesión del nuevo estilo es en las dos
iglesias hermanas de San Lorenzo (1420) y del Espíritu Santo (1436),
y en la capilla de los Pazzi, en Santa Cruz. En todas ellas desaparecen las formas medievales, y tanto los elementos constructivos como
los decorativos son clásicos. El pilar y el baquetón góticos ceden su
puesto a la columna y a la pilastra romanas, coronadas por ricos capiteles corintios o compuestos; el entablamento reaparece, los arcos son
de medio punto y las bóvedas, vaídas o cupuliformes, se decoran con
grandes casetones al gusto romano, lo mismo que las cubiertas adinteladas.
8
BRUNELLESCHI
Aunque Brunelleschi no consigue crear el tipo de iglesia renacentista, San Lorenzo y Santo Espíritu representan también en este sentido un esfuerzo de primer orden (figs. 7-8). Tomando por modelo las
basílicas cristianas, las traza de tres naves sobre columnas, la central
con cubierta adintelada con grandes casetones, y las laterales, abovedadas. Los arcos no descansan directamente sobre las columnas, sino
que se interpone un trozo de entablamento a guisa de capitel, cosa que
los romanos sólo habían hecho sobre soportes adosados.
En la capilla Pazzi vuelve Brunelleschi a la cúpula, que, como veremos, será una de las obsesiones de los arquitectos renacentistas. Pero
esta cúpula está mucho más inspirada en los modelos romanos, y, sobre todo, se asienta en una fábrica de proporciones casi cuadradas. La
capilla Pazzi es el primer templo renacentista de este tipo (figs. 10-12,
15). El deseo de disfrutar de las ventajas del templo de cruz latina sin
perder las propias del más cuadrado de cruz griega, o de planta central, tendrá como consecuencia, según veremos, la creación de la iglesia
jesuítica de Vignola y la forma definitiva de San Pedro de Roma.
En el palacio Pitti (fig. 14) (1440), ampliado considerablemente en
el siglo xvx, crea Brunelleschi por último el nuevo tipo de palacio renacentista. Aunque al prescindir de la torre defensiva de las casas
florentinas medievales le preste un mayor carácter urbano, toma de
la arquitectura romana el fuerte paramento almohadillado, recubre con
él toda la fachada y traza en la planta baja las ventanas pequeñas y
a gran altura.
Esta fachada, con cierto aspecto de fortaleza, pero rica al mismo
tiempo, hace escuela. Los restantes palacios florentinos no son sino
consecuencia del modelo brunelleschiano. En el palacio Riccardi (figuras 9 y 13), la residencia de los Médicis durante el siglo xv, su discípulo
Michelozzo procura introducir ciertas novedades subrayando la diferencia entre el almohadillado de las dos plantas y enriqueciendo los
vanos con unos parteluces, mientras en el palacio Strozzi otro discípulo, B. da Majano, introduce un elemento tan importante c o m o la
gran cornisa de coronamiento, donde el autor hace alarde de su dominio de la ornamentación romana. De la influencia brunelleschiana fuera
de Toscana es buen ejemplo el llamado palacio de los Diamantes de
Ferrara y el de Bevilacqua de Bolonia (fig. 16). Ya veremos el eco de
estos paramentos almohadillados en España. Además de estos paramentos almohadillados, no faltan los esgrafiados (fig. 17).
En Ja generación siguiente, el otro gran arquitecto florentino es
León Bautista Alberti (t 1472). Profundo conocedor de la arquitectura
romana, sabe presentir mejor que Brunelleschi lo que ha de ser el fu-
Figs. 1-5.—Grabados decorativos de grutescos, candelabros y arabescos.
Figs. 8, 9.—Brunelleschi: S. Lorenzo.—Michelozzo: Palacio Riccardi, Florencia.
( Burckardt.)
10
LOMBARDÍA, VENECIA Y NÁPOLES
turo templo cristiano. Su San Andrés de Mantua (ñgs. 20, 21), de una
sola nave cubierta por poderosa bóveda de cañón, con pequeñas capillas laterales y cúpula en el crucero, es el precedente ilustre de la iglesia jesuítica de Vignola. Corona la fachada, distribuida a semejanza
de un arco de triunfo romano, gran frontón, como un siglo más tarde
hará Palladio. A Alberti se debe también el templo levantado en Rímini por Segismundo Malatesta en recuerdo de su amada Isolda, dejándonos así uno de los testimonios más elocuentes del paganismo renacentista (fig. 22). En cuanto a la arquitectura civil, introduce novedades de interés en la fachada del palacio, reaccionando en el palacio
Rucellai (fig. 19) contra la uniformidad del almohadillado brunelleschiano al trazar pilastras entre los vanos de sus tres plantas. Es el mismo sistema empleado en el Palacio de la Cancillería de Roma (figs. 31,
39), que se le ha atribuido, al parecer sin demasiado fundamento. Su
tratado De re aedificatoria nos dice que Alberti, además de arquitecto
práctico, es uno de los grandes teóricos del Renacimiento.
Aunque sin la categoría de los dos grandes arquitectos anteriores,
trabajan en Florencia otros varios, entre los que destaca G. de Sanga11o (t 1516), autor de dos bellos edificios de planta central o de varios
ejes de simetría iguales: la iglesia de Santa María delle Carceri (figura 23), de Prato, de forma de cruz griega, y la Sacristía de S. Spirito
de Florencia, octogonal, ambas de los últimos años del siglo. Su hermano, Antonio Sangallo el Viejo levanta, ya muy entrado el siglo xvi
y, por tanto, influido por el estilo de la nueva etapa renacentista, la
iglesia de Montepulciano (figs. 24, 25), de cruz griega, como la de Prato,
pero con ábside semicircular.
LOMBARDÍA, VENECIA Y NÁPOLES.—Como es natural, el nuevo estilo no
tarda en rebasar las fronteras de Toscana. En Lombardía, gracias a
la actividad del arquitecto Giovanni Antonio Omodeo, fórmase una escuela deseosa, sobre todo, de crear grandes efectos decorativos. Llevada de su afán de riqueza, no se contenta con la columna cilindrica
de tipo clásico, sino que la estrangula transformándola en una especie
de balaustre que, como veremos, ejercerá gran influencia en los arquitectos españoles. Sú obra maestra es la Cartuja de Pavía (fig. 26) (1491).
No menos representativa, aunque de otro arquitecto, es la fachada de
la catedral de Como (fig. 36). La principal aportación de Venecia a la
arquitectura renacentista de este período es su tipo de palacio, diferente del florentino. Con dos fachadas, una al canal y otra a la calle
de tierra, carece de patio, y mientras la planta baja está dedicada a
la vida comercial, el centro de la alta es un gran salón de fiestas, que
Figs. 10-12.—Brunelleschi: Capilla Pazzi, Florencia. (Burckhardt,
Figs. 13, 14.—Palacios Riccardi y Pitti.
Delojo.)
(Burckhardt.)
Figs. 15-17—Capilla Pazzi.—Palacio de Bolonia—Palacio con decoración esgrafiada,
Florencia.
(Burckhardt.)
12
BRAMANTE Y MIGUEL ÁNGEL
ocupa toda la profundidad del edificio. Contra lo que sucede en Florencia, el muro de fachada casi desaparece y se reduce a encuadrar
los numerosos y amplios ventanales que iluminan los salones de las
plantas superiores, siguiendo en ello los modelos góticos del palacio de
los Dux y de la casa Pisani. El ejemplo más bello de este tipo de vivienda es el palacio Vendramín Calerghi (1481), obra de P. Lombardo
(figura 30). El tipo de Iglesia veneciana cuatrocentista se distigue, sobre
todo, por terminar sus fachadas en semicírculos y cuartos de círculo,
como en Santa María de los Milagros (figs. 27-29).
En Nápoles no llega a formarse una escuela tan claramente definida como en Lombardía y Venecia, pero se labra una de las obras más
representativas del Renacimiento. Alfonso V el Magnánimo, al ocupar
el trono de Nápoles, se convierte en uno de los grandes mecenas del
Renacimiento. Monarca espléndido, hace decorar el viejo castillo gótico
con una portada de mármol (1461-70), que, concebida como una especie
de arco de triunfo con victorias en las enjutas, le permite mostrarse en
ella cual un emperador romano desfilando en su carro triunfal (fig. 33).
E L «CINQUECENTO» : BRAMANTE Y M I G E L ANGEL.—Al comenzar el siglo xvi Florencia deja de ser la capital artística de Italia, y Roma pasa
al primer plano. La Ciudad Eterna no es ya el lugar de peregrinación
de los artistas florentinos que van a estudiar las ruinas de la antigüedad, sino la población donde se emprenden las obras más importantes de la época. Elegido Pontífice en los primeros años del siglo, Julio II
no duda en ordenar la demolición de la antiquísima basílica de San
Pedro, cabeza de la cristiandad, y da comienzo a la ingente mole que
hoy admiramos. El es quien llama a su corte a artistas como Raíael
y Miguel Angel. A su muerte le sucede León X, tan amigo de las aites
como su padre, Lorenzo el Magnífico, y fastuoso como un emperador
romano.
El arquitecto de Julio II es un hombre del Norte, el urbinense Bramante (t 1514). Al terminar el siglo es hombre viejo, frisa en los sesenta años y ha hecho en Lombardía obras como San Sátiro, donde
alardea de riqueza decorativa al gusto cuatrocentista (fig. 34). Pero al
trasladarse a Roma no son los temas ornamentales los j u e le interesan.
Lo que atrae toda su atención es la grandiosidad de la arquitectura
romana, la simplicidad y la armonía de las masas ¿el teatro Marcelo
y del Coliseo, lo puramente constructivo. Y el año' 1499 labra u n pequeño templete, que es algo así como el manifiesto de la. nueva etapa
renacentista, la del Cinquecento. El bello monóptero de San Pietro in
Montorio (fig. 40), costeado por los Reyes Católicos; es un descendien-
Figs. 20-22.—Alberti: S. Andrés de Mantua.—Templo Malatestiano, Rímini.
Figs. 2b-28.—Cartuja de Pavía.—Iglesia de Venecia—San Zacarías,
Venecia.
14
BRAMANTE Y MIGUEL ÁNGEL
te directo de los templos de Vesta y de la Sibila, a los que, como 110
puede menos de suceder en momento tan culminante del Renacimiento, se corona con una media naranja. Sobre unas gradas descansan
las lisas columnas, en su entablamento dórico se dibujan levemente
algunos objetos litúrgicos, y en el segundo cuerpo alternan sencillos
nichos de dos tipos, ambos igualmente desornamentados.
Poco después Julio II le encomienda la obra del nuevo templo de
San Pedro. Realmente, no puede existir empresa de mayor responsabilidad para un arquitecto. Bramante, hijo legítimo del Renacimiento,
tenía la obsesión de la cúpula, como Brunelleschi en la catedral de
Florencia y en la Capilla Pazzi, y Alberti en San Andrés de Mantua.
Trabajando en Roma y para Roma, el hermoso interior del Panteón
viene a reforzar ese anhelo renacentista con fuerza avasalladora, y él
mismo dice que desea hacer cabalgar la bóveda de aquel monumento
sobre dos naves abovedadas, como las de la basílica de Constantino.
En la alternativa entre el modelo de cruz latina de San Andrés de Mantua o el de la Capilla Pazzi, adopta el de cruz griega, más en consonancia con las proporciones cuadradas de la cúpula (fig. 43). Aunque
no definitivamente, la cru2 griega triunfa sobre la cruz latina en este
momento culminante del Renacimiento. Proyecta cada uno de los brazos terminado en ábside semicircular y con pórtico al exterior. En los
ángulos formados por las naves, e inmediatas a la cúpula central, dispone otras cuatro menores, y más al exterior, otras tantas torres de
gran altura (fig. 51). En el proyecto de Bramante el tambor de la cúpula central estaba rodeado por una columnata.
Empresa de proporciones gigantescas, las obras avanzan lentamente con arreglo al proyecto de Bramante. Más tarde la obra se encomienda sucesivamente a varios arquitectos, que, como veremos, introducen
en aquél novedades esenciales.
A Bramante se deben, además, en Roma, el bello claustro de Santa
María de la Paz (fig. 32), de admirable simplicidad, y, sobre todo, el
arreglo del Belvedere, en cuyo fondo levanta gigantesca exedra (figuras 35-38).
Entre las obras de su escuela merece recordarse, por adoptar el tipo
de cruz griega con cuatro ábsides, como San Pedro, la iglesia de Todi
(figuras 41, 42).
Discípulos de Bramante son Rafael de Urbino y Baltasar Peruzzi.
Rafael, de quien se tratará más adelante como pintor, dirige la obra
de la iglesia de San Pedre durante algún tiempo y es el autor d e la
Villa Madama y de su propia casa (fig. 46), que no se conserva. A Pe-
Figs. 29, 30.—Los Milagros y palacio venaramín, Venecia.
(Burckhardt.)
i
i*
"'i L. i
'HiihiH^
f®
Fig. 33.—Arco de Alfonso V, Nápoles.
(Burckhardt.)
Figs. 31, 32— Palacio de la Cancillería.—Bramante:
María de la Paz.
(Burckhardt.)
Santa
^SU/BSRSÍ
Figs. 34-36.—Bramante: S. Sátiro, Milán; Belvedere, Roma
Catedral de Como. (Paravicini.)
(Burckhardt).-
Figs. 37-39.—Bramante: Santa María de las Gracias, Milán; Belvedere,
Palacio de la Cancillería, Roma.
Roma-
Figs. 40-42. Bramante: S. Pietro in Montorio.—Iglesia de Todi. (Delojo,
Lavisse.)
Figs. 43-45.—Plantas d e S. Pedro, Roma: de Bramante, Miguel Angel y Maderna.
( Geymüller.)
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA
17
ruzzi se debe el palacio Massimo (fig. 47), en cuya fachada las columnas
desempeñan importante papel.
Cuando Paulo II decide, en 1546, encomendar la dirección de las
obras de San Pedro a Miguel Angel, éste ha cumplido los setenta. El
gran florentino se resiste cuanto puede, pero, al. fin, acepta, si bien
recabando plena libertad para introducir en el proyecto todas las novedades que estime convenientes. Consisten éstas en la desaparición
de tres ingresos laterales con pórticos y de las sacristías, alojadas en
las torres, y, sobre todo, en la transformación de la cúpula (figs. 4448, 49). Educado en la contemplación de la de Brunelleschi, la hace de
proporciones mucho más elegantes y la eleva hasta alcanzar los 131
metros. Gracias a él, lo mismo que en Florencia, la cúpula se convierte en el rasgo más característico del perfil de la ciudad. Decora su
tambor con columnas pareadas y frontones triangulares y curvilíneos
alternados, y a este tema de frontones de dos tipos, juntamente con
las hornacinas bramantescas, reduce la decoración de las fachadas exteriores, recorridas por gigantescas pilastras lisas (fig. 53). La influencia de la cúpula miguelangelesca en los arquitectos posteriores será decisiva. Pocas dejan de ser simples variantes en mayor o menor grado
de la creación miguelangelesca.
Además de la gran empresa del Vaticano precisa recordarse, dentro de la reducida labor arquitectónica de Miguel Angel, el proyecto
de fachada de San Lorenzo (fig. 52), de Florencia; la escalera de la biblioteca Laurenciana (fig. 56), donde es notable el efecto de dinamismo contenido que producen sus elementos constructivos; la capilla Medicea (fig. 50), ambas en Florencia, para la que labra sus famosos
sepulcros de que se trata más adelante; la regularización de la plaza
del Capitolio (fig. 54), con el palacio de los Conservadores (fig. 55), y
la Puerta Pía (fig. 58), de Roma.
ANTONIO SANGALLO, EL JOVEN.—Sin la genialidad de Miguel Angel,
Sangallo, nacido ya en Roma y contemporáneo suyo, deja también huella perdurable en la historia de la arquitectura renacentista. Formado
en las normas del arte austero y grandioso de Bramante, es el creador
del tipo de palacio cinquecentista. En el palacio Farnesio (1514) (figuras 57, 58, 59), que construye para el f u t u r o Paulo III, renuncia al almohadillado de Brunelleschi, limitando el efecto de claroscuro al encuadramiento de los vanos. Para evitar una excesiva reiteración, cubre
las ventanas bajas con simples cornisas horizontales, mientras en la
planta principal alterna los frontones curvos con los rectilíneos. La
enorme cornisa que corona el edificio es obra de Miguel Angel. La mis3
Figs. 46, 47—Rafael: Su casa.—Baltasar Peruzzi: Palacio Massimo.
(Delojo.)
Figs." 51-53—Bramante: Proyecto para San Pedro.—Miguel Angel: Modelo para
San Lortnzo.—Abside y cúpula de San Pedro. (Delojo.)
Figs. 54, 55. Miguel Angel: Plaza del Capitolio y Palacio de los Conservadores.
Figs. 58, 59. Sangallo: Palacio Farnesio, Roma. Fig. 60.-Miguel Angel: Puerta Pía
Roma.
(Délojo.)
61-63. Vienola: Mesia de Jesús. Roma.-Palacio de Caprarola.
(GurliU.)
Figs- 64-66.—Vignola: Iglesia de Jesús, Roma.—G. Della Porta: Fachada de la misma.
Palladio: El Redentor, Venecia. (Delojo.)
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA
21
ma grandiosa sobriedad típicamente cinquecentista-impera en el patio
(figura 60), donde, según los modelos clásicos del teatro Marcelo y él
Coliseo, se superponen los órdenes y el arco se encuadra en un sistema adintelado. Las grandes familias romanas no se reducen a construir casas monumentales como ésta, sino que labran otras de recreo,
como la Villa Farnesina, la Villa Médicis, la Villa Julia, etc.
En Venecia, el principal representante del pleno Renacimiento es
J. Sansovino (t 1570), quien, a pesar de haberse formado con Bramante, no olvida la riqueza decorativa del siglo anterior, como puede observarse en la librería de San Marcos (1536) (fig. 75) y en la Loggeta (figura 77). A él se debe, además, el palacio Correr (fig. 76).
E L BAJO RENACIMIENTO: VIGNOLA Y PALLADIO.—Bramante muere en
1514, y Sangallo antes de mediar el siglo, y aunque Miguel Angel vive
aún hasta 1564, sus coetáneos hace mucho tiempo que han desaparecido. Además, ya inicia su carrera una nueva generación, que comienza
a dar sus frutos poco antes de 1550. Es la que llena la última etapa
renacentista, que muchos denominan Bajo Renacimiento. Durante ella
la arquitectura pierde ese sentido de la claridad en la composición y
esa simplicidad grandiosa que distingue al siglo xvi del cuatrocentismo,
y comienza a multiplicar innecesariamente los elementos arquitectónicos. La decoración, en general, sin embargo, no es ni más rica ni más
profusa, pero se tiende a subdividir la superficie de la fachada en varios campos independientes y aislados.
Por otra parte, después de un siglo de construir en el estilo antiguo, los arquitectos italianos creen llegado el momento de sistematizar sus concimientos y experiencias. Sebastián Serlio publica en 1537
su después famosa Arquitectura, de que tantas ediciones y traducciones
han de hacerse y que tan profunda influencia ha de tener en toda la
arquitectura occidental, y grandes teóricos son también, como veremos,
los principales arquitectos de esta época.
Vignola (t 1573), discípulo de Miguel Angel, es el verdadero crea- •
dor del primer tipo de iglesia renacentista verdaderamente original. En
la de Jesús de Roma (1568), labrada para la recién fundada Compañía, en vez de colocar la cúpula sobre un templo de cruz griega lo hace
sobre uno de cruz latina (figs. 61, 64); ahora bien, los brazos del cru- ,
cero son muy poco profundos y la nave central se ensancha a costa de las laterales, que se reducen a dos filas de capillas bajas, pequeñas y
comunicadas entre sí. Muy apropiadas por su recogimiento y oscuridad para la oración, la luz, en cambio, inunda la capilla mayor y el
crucero. La escasa altura de las capillas laterales permite disponer so-
22
PALLADIO
bre ellas unas tribunas, desde las cuales la comunidad puede asistir a
los oficios sin ser molestada por los fieles. El Jesús de Roma es el prototipo de la llamada iglesia jesuítica, que tanto se generaliza en el período barroco. Dadas la gran anchura de su nave y la intervención en
la obra de San Francisco de Borja, se ha pensado en la posible influencia del tipo de iglesia gótica del Levante español (I. fig. 826). La portada (fig. 65) se debe al discípulo de Vignola, Giacomo della Porta, quien,
inspirándose en el viejo modelo de Alberti, la corona con un gran frontón y establece el tránsito entre el cuerpo bajo y el alto por medio de
unos grandes mensulones. Obra de Vignola es, además, el palacio de
Caprarola, de planta pentagonal y patio circular (figs. 62, 67) y la Villa
Julia (fig. 69), de Roma. Los conocimientos adquiridos por Vignola,
al medir los monumentos romanos por encargo de la Academia Vitrubiana, sirven de base a su Trattato degli Ordini, de tan perdurable influencia en el futuro.
Andrea Palladio (t 1580), autor de la obra I quattro libri dell'Architectura (1570), deja huella no menos profunda, sobre todo en la arquitectura civil. Discípulo también de Miguel Angel, se establece en
Vicenza, su patria, y trabaja principalmente en el norte de Italia. La
fachada de la basílica (fig. 71) de aquella población está concebida con
sobriedad casi bramantesca, pero su gran novedad consiste en el empleo simultáneo en su fachada de columnas de dos escalas, unas bajo
los arcos, y otras que recorren toda la planta y que al contacto de aquéllas resultan mayores de lo que realmente son. En el Teatro Olímpico (figs. 63, 73) resucita el modelo clásico. Sus villas de recreo, a las
que dedica uno de los libros de su tratado, semejan verdaderos templos de gran empaque monumental, con grandiosas columnatas, amplios frontones y no"bles gradas de acceso. La Villa Capra (fig. 72), de
Vicenza, construida para un alto empleado pontificio y conocida por
la Rotonda, puede servir de modelo. En sus palacios (fig. 68) se multiplican columnatas j, sobre todo, frontones y áticos para crear grandes efectos monumentales, en que la sensación de reposo, no exenta a
veces de amontonamiento, es decisiva en el conjunto. Sus templos más
conocidos son los del Redentor y de San Jorge, ambos de Venecia
(figuras 66, 70, 74).
La influencia de Talladio es particularmente intensa en Inglaterra,
y a través de ella, en los Estados Unidos, donde perdura casi todo el
siglo xix. Por su simplicidad y reposo de líneas, es también fuente de
inspiración de no pocos arquitectos neoclásicos.
Figs. 73-75.—Palladio: Teatro Olímpico, Vicenza; San Jorge, Venecia.—Sansovino:
Librería, Venecia.
Figs. 76-78.—Sansovino: Palacio Correr y «Loggetta», Venecia.—Palacio de Blois.
(Delojo.)
24
FRANCIA
FRANCIA.—La introducción del Renacimiento en Francia aparece ligada con las expediciones reales a Italia en demanda de Nápoles y del
Milanesado. Carlos VIII reúne, ya en 1495, un importante núcleo de
artistas italianos en el castillo de Amboise, a la cabeza de los cuales
figura Fra Giacondo, primer editor de Vitrubio y uno de los arquitectos
de San Pedro de Roma, y desde entonces no faltan artistas italianos
en la corte francesa, y en Francia pasan sus últimos años algunos tan
insignes como Leonardo de Vinci y el tratadista Serlio. La llamada
escuela de Fontainebleau, constituida por los artistas italianos y sus
discípulos franceses allí reunidos, es el gran centro irradiador del nuevo
estilo, bajo Francisco I y Enrique I I ; pero, pese al decidido favor del
monarca y a los hermosos palacios que se construyen, el Renacimiento
no alcanza en Francia un desarrollo tan extraordinario como en España.
La arquitectura renacentista francesa es principalmente de carácter civil y, más concretamente, palaciega, como presintiendo el futuro de su gran florecimiento barroco. Los reyes franceses no emprenden, sin embargo, en los primeros tiempos, la construcción del
gran palacio de la Monarquía, y se dedican a reformar y ampliar en
el nuevo estilo los castillos-palacios del valle del Loira. La gran empresa de este tipo es el ala agregada por Francisco I al castillo de
Blois (figs. 78, 82), en la que la gran escalera helicoidal y las cubierta violentamente inclinada, con sus numerosas chimeneas, desempeñan papel de primer orden. El dragón coronado y lanzando llamas por las
fauces, emblema de Francisco I, es simple tema ornamental en el centro de los recuadros, sin adquirir el desarrollo extraordinario que concederán a los temas heráldicos los arquitectos castellanos.
Aún más representativo del renacimiento cortesano de Francisco I
es el castillo de Chambord (figs. 79, 80), edificio concebido para el
lucimiento de una doble escalera helicoidal en el interior y la ostentación de un bosque de chimeneas en el exterior; en realidad, un escenario pensado para la apoteosis de un monarca amigo de cacerías y fiestas. Obra de Pedro Trinqueau, es, como se ha dicho, para Francisco I
lo que El Escorial para Felipe II y Versallss para Luis XIV.
Al mediar el siglo se emprende, ya en París, la gran cbia del palacio del Louvre. Su arquitecto, Pierre lescot (t 15/8) lo traza (1546) con
un patio cuadrado del que sólo llega a construir un ángulo, si bien al
completarse se sigue, al menos en rasgos generales, su modelo (fig. 84).
Es éste de dos plantas corintias, la baja con arcos j la alta con ventanas cubiertas con frontones triangulares y curvos. Sobre ellas carga
una tercera más b a j a , a manera de ático, con empinada cubierta muy
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA
25
visible exteriormente (fig. 83). Equiparable en mérito a Lescot es su
contemporáneo Filiberto de l'Orme (t 1570), que construye a cierta
distancia del palacio del Louvre el de las Tullerías -—en francés Tuiíeries, tejerías— (1564) (fig. 84 II), donde emplea lo que él mismo denomina —pues además de arquitecto práctico es un teórico— el orden
francés, cuyos rasgos más característicos son las fajas decoradas que
interrumpen el fuste estriado de sus columnas (fig. 85).
Estas dos obras de los dos principales arquitectos renacentistas
franceses son el núcleo del Louvre actual. Todavía en el siglo xvi se
construye el ala del lado del río de la actual plaza del Carroussel,
que llega hasta las Tullerías (fig. 84 III y IV). Bajo Luis XIII y
Luis XIV se cierra el patio cuadrado comenzado por Lescot (fig. 84 VI
y VII). Napoleón I construye parte de la segunda ala del patio citado
(figura 84 IX), y Napoleón III lo completa con varios patios menores
(figura 84 X). El palacio de las Tullerías fue destruido durante la revolución de 1871.
A Lescot, en colaboración con el escultor Goujon, se debe la bella
Fuente de los Inocentes (fig. 81).
CAPITULO II
ARQUITECTURA
EN
DEL RENACIMIENTO
ESPAÑA
E L PLATERESCO.—La introducción del Renacimiento en España es
una consecuencia natural de nuestras relaciones con Italia. Desde mucho antes de mediar el siglo xv, Alfonso V de Aragón es también rey
de Ñapóles, y al terminar esa centuria no es sólo Aragón, sino toda
España la que recorre Italia a las órdenes del Gran Capitán. Hace
mucho tiempo, por otra parte, que los artistas italianos han traído
la buena nueva renacentista, y no faltan españoles que han estado
en la vecina península. A las obras labradas en el nuevo estilo se les
llama «del romano» u «obra a la antigua», para distinguirlas de las
ejecutadas en el que hoy denominamos gótico y en el siglo xvi se calificaba de «obra moderna». El Renacimiento arraiga con tal fuerza
entre nosotros, que en España se escribe el primer tratado del nuevo
estilo arquitectónico impreso fuera de Italia. Lo publica Diego de Sagredo, en Toledo, en 1526, con el nombre de Medidas del Romano (figuras 86, 87). Unos cuarenta años más tarde aparece una traducción del
célebre libro de Serlio.
El Renacimiento cuatrocentista se difunde en España cuando en
Italia toca a su término, es decir, cuando allí se inicia la reacción
bramantesca, reacción que no tiene lugar entre nosotros hasta mediados del siglo xvi. El estilo correspondiente al cuatrocentismo italiano,
í u n q u e con las naturales diferencias, es el plateresco; el de inspiración bramantesca, el herreriano. El plateresco llena los dos primeros
tercios del siglo; el herreriano, el último. La obra en que se crea el
segundo es El Escorial, cuya primera piedra se pone en 1563.
El plateresco, a l parecer, debe su nombre al analista de Sevilla,
del siglo xvn, Ortiz de Zúñiga, quien, al elogiar la primorosa decoración de un monumento de ese estilo, la califica de «fantasía píate-
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN
ITALIA
27
resca». Distingüese por su extraordinaria riqueza decorativa, y, en
Tealidad, buena parte de nuestros arquitectos de este período son más
bien grandes decoradores que propiamente arquitectos. Como en la escuela lombarda, cubren las fachadas temas decorativos que en Toscana
se reducen a puertas, retablos y sepulcros. Candelabros, subientes, festones, seres fantásticos o bichas, como suelen denominarse las figuras monstruosas (fig. 88) y, en suma, todo el caprichoso repertorio
del grotesco, se emplean con profusión extraordinaria y, a medida
que avanzan los años, con dramatismo creciente. Algún elemento, como la columna abalaustrada (figs. 87-89), adquiere tan temprana y rápida difusión, que llega a convertirse en uno de los temas característicos del plateresco. Es lo que Sagredo denomina columna monstruosa,
cuyo fuste consta de una parte superior terminada en su base en forma
bulbosa y revestida de hojas, que por su semejanza con la flor del
granado se llama balaustre —del latín balaustium, granado—; de partes
rehundidas o estranguladas —degolladuras o retraimientos, según Sagredo—, vasos y cajas o cuerpos cilindricos superpuestos. Elementos
decorativos que se emplean también con particular insistencia, son los
medallones con bustos o cabezas, especialmente en enjutas, basamentos, entablamentos y entrepaños. País donde el gótico tiene raíces tan
profundas, es frecuente, hasta muy avanzado el siglo, que mientras
el exterior del edificio se engalana con todo el repertorio renacentista,
en el interior continúan empleándose las bóvedas de crucería.
Como es natural, el estilo plateresco no permanece estacionario en
sus sesenta años largos de vida, y, aunque no siempre sea fácil fijar
con precisión el cambio del estilo, hacia el año 1530 suelen advertise
ya las novedades delatoras de su segunda etapa. Durante el primer
período la decoración es más plana, más menuda, menos movida, y los
temas animales y humanos también menos frecuentes. Con posterioridad a 1530 esa decoración se proyecta más, su escala aumenta, se nos
muestra dotada de un mayor dramatismo, y los elementos fundamentales de la composición arquitectónica se destacan más intensamente.
MONUMENTOS IMPORTADOS.—Aunque no sean los monumentos más antiguos del estilo, conviene recordar, en primer lugar, un grupo de
obras importadas de Italia, total o parcialmente, que demuestran el entusiasmo con que la nobleza española acoge el nuevo estilo. Una de las
más típicas es el patio del castillo de la Calahorra (fig. 94), construido
al pie de Sierra Nevada, cerca de Guadix, por el marqués de Cenete,
quien no sólo trae de Italia un crecido número de elementos decorativos ya labrados, sino que hace venir al conocido decorador genovés
28
TOLEDO
Miguel Carlone en 1509. Labrados en Italia, las familias de marmolistas
de Carrara, de los Aprile, los Gazzini y los Carona, envían también a la
Península, hacia 1520, toda una serie de grandes sepulcros riquísimamente decorados, entre los que merecen recordarse los de los Ribera,
el de los marqueses de Ayamonte y el del obispo Ruiz en San Juan
de Toledo (figs. 243, 257). El de don Ramón de Cardona, en Bellpuig (Lérida), es obra de G. de Ñola (lám. 52).
TOLEDO: LORENZO VÁZQUEZ, GUMIEL Y COVARRUBIAS.—La personalidad
más destacada que aparece a la cabeza de la escuela toledana, y aun de
todo el Renacimiento español, es Lorenzo Vázquez de Segovia, el arquitecto de los Mendoza, que emplea el estilo brunelleschiano poco antes
de terminar el siglo. En la fachada del Colegio de Santa Cruz (1491)
(figuras 90, 95), fundado por el Gran Cardenal, y en el palacio de Cogolludo (fig. 91), introduce, con las formas renancentistas, el almohadillado florentino, que tomará desde entonces carta de naturaleza en el
Renacimiento castellano. En el patio del convento de la Piedad (fig. 92),
de Guadalajara, hoy Instituto, crea uno de los prototipos de la hermosísima serie de patios renacentistas toledanos. Es de galerías arquitrabadas sobre columnas con grandes zapatas y cornisas con canecillos.
A esta primera etapa del plateresco correponde la actividad de Pedro Gumiel, el arquitecto del cardenal Cisneros. De personalidad mal
conocida y formado en la tradición toledana, ofrece una versión morisca de esta primera etapa del plateresco. Sus cubiertas son lujosos
artesonados mudéjares y las decoraciones de yeso o estuco. Obra suya
de gran riqueza extraordinaria es la Sala Capitular de la catedral de
Toledo (1504) (fig. 97). A él se deben, además, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá (fig. 96) y el patio de San Juan de la Penitencia (figura 98), fundaciones ambas del cardenal Cisneros. Otro de los introductores de la decoración cuatrocentista en Castilla es Vasco de la
Zarza (t 1524), autor, en la catedral de Avila, del sepulcro del Tastado
(fig. 222, lám. 53) y de la restante decoración de la giróla.
Después de estos maestros introductores del Renacimiento en Castilla la Nueva, la gran figura que llena el segundo tercio del siglo es
el toledano Alonso de Covarrubias (t 1570), que se nos presenta como
el continuador de Alonso Vázquez. Así, en los dos patíos hermanos
del Hospital de Santa Cruz, de Toledo (1524), y del Palacio Arzobispal,
de Alcalá (figs. 100, 105), nos ofrece dos hermosísimas escaleras de gran
aparato, donde el almohadillado de Vázquez gana en riqueza e importancia. El gran desarrollo de las escaleras es uno de los rasgos que distinguen a nuestra arquitectura renacentista de la italiana. De medio
Figs. 81-83.—Lescot y Goujon: Fuente de los Inocentes.—Palacio de Blois.—Lescot:
Louvre. (Délojo,
Hartmann.)
Figs. 84, 85.—Palacio del Louvre. I. III-VIII, siglos xvi y xvn. II, Tullerías;
IX, X, Epoca de Napoleón. F. de l'Orme: Columna. (Nauke.)
Figs. 86, 87—Sagredo: Portada, columna abalaustrada y capiteles.
Figs. 88, 89—Grutesco con bichas — C o a m n a abalaustrada.
Figs. 90-92.—Lorenzo Vázquez: Colegio de Santa Cruz, Valladolid.—Palacio de
Cogolludo.—Convento de la Piedad. Guadalajara. (Delojo.)
Figs. 93, 94.—Capilla de los Reyes Nuevos,
Toledo.—Castillo de la Calahorra.
(Lampérez.) Figs. 95, 96.—Vázquez: Colegio de Santa
Cruz, Valladolid.—Gumiel: Paraninfo, Alcalá.
(Delojo.)
Figs. 100-102.—Palacio arzobispal, Alcalá.—Casas de Lozoya, Segovia, y de Polentinos,
Avila. (Delojo.)
Figs. 103, 104. Covarrubias: Puerta de Bisagra e iglesia de Getafe.
(Delojo.)
32
SALAMANCA
punto las arquerías de las dos plantas dei patio toledano, en la segunda
del de Alcalá, adopta las zapatas y el sistema adintelado de su maestro.
Después de esta etapa de gran riqueza ornamental, de que son también buenos ejemplos la portada de San Clemente (1534) y la capilla
de los Reyes Nuevos, cubierta con bóveda de crucería (fig. 93), al encargarse de la fachada principal del Alcázar (figs. 106-108) parece iniciar un estilo más sobrio. Comprendida entre los dos torreones de las
esquinas, aunque conserva el almohadillado en la galería alta, en el
cuerpo principal reduce la decoración al encuadramiento de las ventanas, y la de la puerta misma es sumamente sobria. Un paso más en
el mismo sentido representan la Puerta de Bisagra (1559) (fig. 103), y
la iglesia de Getafe (fig. 104).
Aunque de autor desconocido, deben recordarse en la bella serie de
patios renacentistas de escuela toledana los del monasterio de Lupiana
y de San Pedro Mártir, de Toledo (figs. 109, 110). La figura 111 reproduce un ejemplo de portada de frontón curvo —frontispicio de vuelta
redonda, lo llamaría Sagredo— muy repetido en la ciudad, y la 99 la
rica portada del Hospital de Santa Cruz, aún con no pocos resabios
góticos.
La creación segoviana más importante de esta segunda etapa renacentista es el tipo de casa con patio adintelado sobre columnas con
zapatas, cuyas galerías sólo suelen ocupar tres de los lados. En algún
caso el muro del cuarto lado presenta decoración esgrafiada de viejo
abolengo en la ciudad. Los ejemplares más importantes son las casas
del marqués del Arco y del marqués de Lozoya (1563) (fig. 101). En
Avila debe recordarse la de Polentinos, actual Academia Militar, de
patio adintelado (fig. 102).
SALAMANCA: ALAVA Y HONTAÑÓN. LEÓN. B U R G O S . — E n ninguna población de la Península tiene el estilo plateresco acogida tan entusiasta
como en la vieja ciudad universitaria. Salamanca es la ciudad plateresca por excelencia, tanto por el número de sus monumentos como
por la exquisita finura de su decoración, debida en gran parte a la excelente calidad de su piedra, ligeramente rosada.
El Renacimiento se inicia en algunas casas concebidas todavía en
gótico, como la de las Conchas (1512) (figs. 112, 113), donde la decoración del romano enriquece el dintel de las puertas o los antepechos de
las ventanas. Por desgracia, ignoramos el nombre del principal maestro de este momento. Sin su importancia, a esta etapa pertenece, entre
otras, la casa del médico Abarca.
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA
33
El arquitecto de nombre conocido que trabaja ya en esos años y
llena todo el primer tercio del siglo es Juan de Alava (t 1537). Recibida probablemente su primera formación en el gótico, tal vez con
Juan Gil de Hontañón, alarga y emplea a veces los elementos arquitectónicos renacentistas con un sentido de las proporciones aún gótico. Como es natural todavía en estos años, su decoración está concebida muy en plano y los elementos se proyectan poco. En la portada
de San Esteban (1524) (fig. 114), obra de madurez del artista, aparecen
bien de manifiesto esos caracteres.
De estos mismos años es la bellísima portada de la Universidad
(lámina 1). No obstante ser una de las obras maestras de la arquitectura plateresca, ignoramos el nombre de su autor. Limitada por dos
pilastras que terminan a la altura de las impostas, la decoración se
distribuye én varias calles y cuerpos, en los que la escala aumenta con
la altura. Sobre el fondo de grutescos de admirable finura de ejecución
se recortan medallones con los retratos de los Reyes Católicos, bustos
y estatuas de héroes y deidades paganas, y tal vez símbolos de las disciplinas universitarias.
La Casa de las Muertes, de hacia 1515, es, por su calidad, digna del
autor de la Universidad (fig. 119).
A esta etapa se debe la formación de un tipo de portada muy característico de la escuela, que se distingue porque los soportes que
encuadran el vano quedan suspendidos antes de descender hasta tierra. Algunas, como las de la casa de los Maldonado y la del convento
de las Dueñas, recuerdan mucho el estilo de Juan de Alava (figuras
115, 118).
Rodrigo Gil de Hontañón (f 1577), hijo del arquitecto Juan Gil
de Hontañón y que sucede a Juan de Alava en la maestría mayor de
la catedral, es la gran figura de la escuela durante el segundo tercio
del siglo. Pocos arquitectos trazan y dirigen tantas obras como él.
Su labor, lejos de limitarse a la región salmantina, se extiende por
toda Castilla la Vieja y deja en la Nueva un monumento tan importante como la Universidad de Alcalá (1549) (fig. 125). Su fachada es
de composición clara y grandiosa. Corónala galería corrida como la
del Alcázar de Toledo, y su gran calle central remata en frontón, bajo
el cual campean en la gran escala acostumbrada en Castilla las armas
imperiales, que con los dos grandes ventanales constituyen uno de los
principales elementos del conjunto. Todo lo demás es secundario y
aparece totalmente subordinado a estos grandes temas principales. La
menuda y abundante decoración de Alava ha desaparecido, el paramento liso del muro luce con fuerza y las mismas columnas casi han per3
Figs. 107, 108.—Covarrubias: Alcázajr de Toledo. Fig. 109.—Monasterio de
(Delojo.)
Lupiana.
(Delojo.)
Figs. 113-115.—Casa de las Conchas, San Esteban y Las Dueñas, Salamanca.
(Delojo.)
Figs. 116-118.—Conventos de Corpus Christi, del Espíritu Santo y casa de los
Maldonado, Salamanca. (Delojo.)
Figs. 122, 123.—Casa de Fonseca Salamanca. Fig. 124—Juan de Badajoz: Sacristía
de S. Marcos, León. (Delojo.)
36
SALAMANCA, LEÓN, BURGOS
dido totalmente su carácter monstruoso. A este mismo arquitecto se
debe la casa de los Guzmanes, de León.
Obra conjunta suya y de fray Martín de Santiago se considera el
palacio de Monterrey (1539) (fig. 126), del que sólo llega a construirse
una de sus fachadas. Las galerías corridas, y las riquísimas cresterías
caladas que coronan tanto sus dos torreones como los muros por ellos
flanqueados, son de las creaciones más afortunadas del Renacimiento
salmantino.
Deficientemente conocido, Pedro de Ibarra (+ 1570) es, sin embargo,
un contemporáneo de Hontañón, de gran valía, a quien se atribuye
el patio del Colegio de los Irlandeses (fig. 120), sin duda el de más bellas proporciones de Salamanca. Sus arcos, en lugar de cabalgar directamente sobre las columnas, como en los de Covarrubias, siguen ya el
sistema romano de la columna adosada al pilar. Ibarra, en unión de
otros arquitectos, interviene además en la casa de Fonseca o de la Salina (figs. 121-123), con fachada de amplias galerías que le prestan cierto
aire de edificio público, y patio de forma irregular, con curiosa galería
volada sobre enormes y ricos mensulones.
El plateresco produce en León obras tan ricas e importantes como
el convento de San Marcos —la sacristía es obra de Juan de Badajoz
(1549) (fig. 124)— y en Extremadura una bella serie de casas, entre las
que destaca en Cáceres la de ios Golfines.
En Burgos, el último miembro de la familia de los Colonia, Francisco, inicia el estilo en la Puerta de la Pellejería (1516) (fig. 127) de la
catedral. El arquitecto de mayor personalidad es Juan de Vallejo, que
sucede en la gran empresa de la reconstrucción del cimborrio de la
catedral, hundido en 1539, a Felipe de Borgoña o Vigarni, de quien se
tratará más adelante como escultor. A Vallejo se ha atribuido la portada dé San Cosme, la iglesia donde reposan sus restos.
Entre los monumentos civiles sobresalen la casa de Miranda (figura 128), de patio adintelado, con especie de zapatas, formadas por capiteles y ménsulas a los lados, y la de Angulo (fig. 130). La del Cubo
(figura 129) se distingue, en cambio, por el movimiento de sus temas
decorativos. De estilo burgalés muy discutido, hasta el punto de pensarse también en algún maestro toledano, es el hermoso palacio de
Peñaranda de Duero. La menuda labor de su portada (fig. 131), de finura admirable, sitúa el monumento en la misma etapa de Francisco de
Colonia. Conserva uno de los salones más bellos de nuestro Renacimiento, con rica chimenea, tribuna de músicos cerrada por tracería
aún gótica, y lujoso artesonado.
Figs. 125, 126—Hontañón: Universidad de Alcalá—Palacio de Monterrey, Salamanca.
Figs. 127-129.—F. de Colonia: Puerta de la Pellejería.—Casas de Miranda y del Cubo,
Burgos. (Delojo.)
Figs. 130-132.—Casa de Angulo, Burgos.—Palacio de Peñaranda de Duero.—Iglesia de
Viana. (Delojo.)
38
GRANADA Y JAÉN
En la vecina Navarra, la grandiosa portada de la iglesia de Viana
(1549) (fig. 132), con enorme hornacina ante la puerta principal, es
una de las creaciones españolas más monumentales de la época. Es, al
parecer, obra de Juan de Goyaz.
GRANADA Y J A É N : MACHUCA, SILOE Y V A N D E L V I R A . — L a s catedrales y
el gran número de templos que precisa construir en el recién conquistado reino nazarí, atraen a varios arquitectos que no tardan en convertir su capital en el centro de mayor actividad arquitectónica de Andalucía. Sus dos figuras principales son Machuca y Siloe.
Pedro Machuca (t 1572) es un toledano que ha estado largos años
en Italia. En 1530 se le encomienda el palacio de Carlos V (figs. 133, 134),
en el que se desentiende de las exuberancias decorativas platerescas,
entonces en pleno apogeo, y traza con gran originalidad un patio circular adintelado, de sobriedad bramantesca, cuya encanto reside en las
bellas proporciones de las columnas y el entablamento, y en el claroscuro que prestan a sus galerías algunas hornacinas. En sus fachadas
(figura 135), de gran monumentalidad, almohadilladas en su planta
baja, y con balcones encuadrados por pilastras en la alta, dispone dos
portadas con relieves que celebran, en el lenguaje de la fábula antigua, las victorias del César. Inconcluso el palacio, los planos conservados muestran los dos grandes patios con pórticos que se proyectaron ante sus fachadas.
Este episodio bramantesco de Machuca apenas tiene eco. El fundador de la escuela es el burgalés Diego Siloe (f 1563), hijo del escultor Gil Siloe, que también ha estado en Italia, donde se conserva
alguna obra suya. En la catedral de Burgos labra la Escalera Dorada
(figura 136), en el pueblo de Santa María del Campo una esbelta torre (fig. 137), y en Salamanca se le atribuye la portada del Colegio
de los Irlandeses (fig. 138). Pero lo que le hace famoso es la catedral
de Granada, que se le encomienda en 1528, cuando ya ha construido
sus cimientos Enrique Egas, inspirándose muy de cerca en la de Toledo (fig. 139). Deseoso de respetar las elevadas proporciones de aquel
proyecto de templo gótico, pero considerando indispensable el empleo
de la columna clásica, labra unos pilares con medias columnas en los
frentes, dispone s o b r e ellos un trozo de entablamento a guisa de capitel (figs. 140, 143), según la transformación del modelo de Brunelleschi en la catedral de Pienza, e inspirándose en la Mezquita de Córdoba, labra encima u n segundo soporte, duplicando así la altura. Obsesionado, además, como buen renacentista, por la media naranja, convierte la capilla m a y o i semipoligonal (fig. 144) en circular, para lo que
I T ' *
;V4
t
-Ü-r
/
IT:
i I! /
-T-TT
Pr-
r
Figs. 133, 134.—Machuca: Palacio de Carlos V, Granada.
Figs. 135-137—Palacio de Carlos V, Granada—Siloe: Escalera Dorada, Burgos Torre de Santa María del Campo. (Delojo.)
Figs. 138-140—Siloe: Colegio de los Irlandeses, Salamanca.—Cate'dral¡ de Granada.
( Detojo, Dehio.)
40
SEVILLA Y CÓRDOBA
sacrifica la primera nave de la giróla. Pensada para capilla funeria, los
enterramientos irían sobre los primeros arcos. A ejemplo de la catedral primada, y por las mismas razones, las capillas son alternativamente grandes y pequeñas. Aplicado a templo de una sola nave, aunque
ejecutado por Vandelvira, repite el mismo tipo de capilla circular en el
Salvador, de Ubeda, algo anterior a 1540 (figs. 152, 153).
Siloe ejecuta o intervine en otras muchas obras, entre las que destaca la iglesia de San Jerónimo (fig. 141), panteón familiar del Gran
Capitán. Pero lo más trascendente de su labor es la importancia de la
catedral granadina como prototipo de templos posteriores renacentistas, en los que se renuncia, sin embargo, a su solución de la capilla
mayor. La catedral de Málaga, hecha probablemente por su traza, se
distingue por la elegancia de sus pilares y sus bellos efectos de perspectiva (figs. 145, 146); en forma más simplificada, la de la Guadix
(1549) (figs. 142, 147) repite también su modelo y hasta en la lejana
Guadalajara, de Méjico, se imitan sus pilares.
Obra contemporánea de Siloe, pero no suya, es la casa de Castril
(figura 148), de Granada.
En estrecho contacto con la granadina de Siloe, la escuela renacentista de Jaén es también del mayor interés. Su gran personalidad
es Andrés de Vandelvira (t 1575), que en la catedral de Jaén (1540)
adopta el pilar de Siloe, si bien cubre todas las naves a la misma altura, y la traza de planta rectangular, como la de Sevilla (figs. 149-150).
Sus bóvedas son vaídas, el tipo de cubierta que hace fortuna en la
escuela y para el que crea un género de decoración muy característico
de molduras concéntricas. Partes importantes en la misma catedral son
la sacristía (fig. 151) y la sala capitular. Ya hemos visto la intervención de Vandelvira en el Salvador de Ubeda, al que, si no el plano
general del templo, deben atribuirse las portadas laterales, el empleo
de telamones y cariátides (figs. 154, 155) y la sacristía. A él se deben,
además, el hospital de Santiago, el Ayuntamiento (fig. 157), donde utiliza de nuevo los soportes humanos con gran acierto, y la intervención
en otros varios edificios. Su influencia en toda la comarca es profunda
(figs. 156, 166). Tanto Ubeda como Baeza son de las ciudades más ricas
en monumentos renacentistas, pudiendo distinguirse una primera etapa
anterior a la llegada d e Vandelvira, y una posterior, en que la influencia de éste es bastante sensible.
SEVILLA Y CÓRDOBA. ARAGÓN. AMÉRICA.—Contra lo que haría suponer
la enorme riqueza que significa el monopolio del comercio de Indias,
Sevilla, aunque construye en el siglo xvi lujosos monumentos, no con-
Figs. 145, 146.—Catedral de Málaga. Fig. 147.—Catedral de Guadix.
(Delojo.)
Figs. 154, 155.—Vandelvira: Salvador de Ubeda. Fig. 156.—Casa de los Vela de los
Cobos, Ubeda.
(Delojo.)
Figs. 157, 158.—Casa de las Cadenas, Ubeda.—Ayuntamiento de Sevilla.
Figs. 162-164.—Gaínza: Capilla Real.—Sala Capitular y Sta. Paula, Sevilla.
(Delojo.)
(Delojo.)
44
SEVILLA Y CÓRDOBA
sigue formar una escuela como la granadina. El vallisoletano Diego de
Riaño (t 1534), durante sus breves permanencias en la ciudad, traza
el Ayuntamiento y lo dirige breve tiempo. Muy gótico todavía en las
partes más antiguas el interior, sus fachadas constituyen uno de los
conjuntos decorativos más ricos de nuestro Renacimiento (fig. 158).
El segundo gran monumento del plateresco en Sevilla es la sacristía mayor de la catedral (1532) (figs. 160, 161), atribuida corrientemente
a Riaño, pero que, al menos en gran parte, se debe a inspiración de
Siloe. De planta de cruz griega, casi cuadrada (fig. 160), se cubre con
enorme cúpula sobre bóvedas cónicas muy abiertas, enriquecidas con
relieves en casetones. Grandioso y rico, su interior es una de las creaciones más bellas de nuestro plateresco. A Martín de Gaínza (t 1555), nombrado maestro mayor de la catedral a la muerte de Riaño, se debe la
capilla real (1544) (fig. 162), de traza nada vulgar, donde la gran cúpula,
continuándose en la gigantesca venera del ábside, crea también uno de
los efectos de espacio abovedado más grandioso de nuestro Renacimiento. De autor desconocido es la hermosa sala capitular (fig. 163).
Aparte de este tipo de arquitectura de estilo castellano en piedra,
empléase otro durante la primera mitad del siglo, en el que el nuevo
estilo se mezcla con la tradición morisca, siempre vigorosa. Ya en 1504
el italiano Niculoso Pisano decora con bellos grutescos esmaltados en
azulejos la portada gótica de ladrillo en limpio de Santa Paula (figura 164). Pero la creación más importante del estilo es la llamada Casa
de Pilatos (1533), donde a las columnas y portadas renacentistas de
mármol traídas de Italia se agregan altísimos zócalos de azulejos trianeros y riquísimos artesonados mudéjares (fig. 167). Del mismo estilo
es la Casa de las Dueñas (fig. 159).
Frente a la dispersión sevillana, Córdoba presenta la familia de
arquitectos de los Fernán Ruiz, que se suceden en tres generaciones.
De origen burgalés Fernán Ruiz I (t 1547) trabaja en gótico y es el
autor de la catedral (1523) que se construye en el interior de la Mezquita. A Fernán Ruiz I I (+ 1569), maestro mayor de la catedral de Sevilla, se debe la iglesia del Hospital de la Sangre, cubierta con bóvedas
vaídas, y con tribunas sobre las capillas laterales (fig. 165), y el bello
campanario con que se corona (1568) la vieja torre almohade, que, al
ser rematada por la estatua giratoria de la Fe, recibe el nombre de Giralda. Y Fernán Ruiz I I I (t 1604), quien, al revestir el viejo alminar de
la Mezquita de Córdoba, crea la última gran torre del siglo xvi, intensamente influida ya por el estilo herreriano (fig. 168).
Pese a las viejas relaciones políticas y comerciales de Aragón y
Cataluña con Italia, el Renacimiento no adquiere en esta parte de la
Fig. 166.—Casa del conde de Guadiana, Ubeda. Fig. 167.—Casa de Pilatos, Sevilla.
(Delojo.) Fig. 168.— Fernán Ruiz III: Torre de la catedral de Córdoba. (Delojo.)
Fig. 169.—Santa Engracia, Zaragoza. Figs. 170, 171.—Sariñena: Lonja, Zaragoza.
(Delojo,
Camón.)
46
ARAGÓN. AMÉRICA
Península el desarrollo que en Castilla y en Andalucía. En su primera
etapa produce la portada de la iglesia de Santa Engracia (fig. 169), de
Zaragoza, obra de finura exquisita y que se considera de una fecha
tan temprana como la de 1504. Se cree de Morlanes, padre e hijo.
El capítulo más original del Renacimiento aragonés es el de su
arquitectura civil. Juan de Sariñena, en el hermoso edificio de la Lonja (1541) (figs. 170-172) de Zaragoza, nos ofrece en su interior la versión renacentista de los grandiosos interiores de las lonjas góticas levantinas, donde las columnas con capiteles clásicos reemplazan a los
pilares de baquetones, si bien las bóvedas continúan siendo de crucería. Su exterior, de ladrillo, remata en galería corrida de arcos, bajo alero de grandes proporciones típicamente aragonesa. Tudelilla (t 1566)
es el autor de la casa de Zaporta (1546) (fig. 173), el banquero de Carlos V, cuyo patio se encontraba en París hace años y últimamente ha
vuelto a Zaragoza. Según es corriente en Aragón, su planta baja es
adintelada y descansa sobre escaso número de columnas, mientras la
alta es de arquería de vanos estrechos y numerosos. El antepecho, ricamente decorado, contiene grandes relieves con los trabajos de Hercules.
De menos importancia decorativa, también es típico ejemplo de casa
aragonesa la de los Luna, hoy Audiencia (fig. 174). Es igualmente de
mediados de siglo y tiene la característica galería de arcos en la parte
superior, patio con columnas anilladas y rica portada con las estatuas
de Hércules y Teseo.
En Cataluña y Valencia el entusiasmo por la arquitectura renacentista es menor, aunque no faltan casas tan bellas como la destruida de
Gralla, en Barcelona.
En América, la creación arquitectónica más interesante de la primera mitad del siglo es el tipo de iglesia conventual fortificada, de Méjico. De una nave con cubierta de crucería gótica y coronada de almenas (fig. 177), como resalta insuficiente para la numerosísima población indígena que precisa evangelizar, se forma ante ella un enorme
patio con cerca almenada, en cuyos cuatro ángulos se labran otros tantos templetes o posas para enseñar la doctrina y hacer estación las procesiones que en él se celebran (figs. 178, 179). Al fondo de ese patio se
construye, además, u n a capilla abierta para decir misa a los indios en
él reunidos. Ejemplo típico de esta clase de convento es el de Huejotzingo. Entre las capillas abiertas de indios, que pueden ser de formas muy diversas, merecen recordarse las de Cholula y Teposcolula
(figuras 181-184). A veces, la capilla se encuentra situada en alto, como
en Tlahuelilpa (fig. 180).
Figs. 175, 176—Bustamante: Hospital de Afuera, Toledo. (Schubert,
Figs. 180, 181—Convento de Tlahuelilpa—Capilla Real de Cholula.
Delojo.)
(Argilés.)
48
ESTILO
HERRERIANO
El estilo propiamente plateresco deja, además, en América varias
obras tan importantes como la portada de la catedral de Santo Domingo, cuyo interior es gótico, y la de San Agustín Acolman (figs. 185,
186) y la de Yuririapúndaro, en Méjico. Entre las casas renacentistas
figura en primera línea la de Montejo, en Mérida.
Al lado de estas obras de estilo peninsular créanse otras donde la
influencia indígena da origen a una escuela con caracteres propios. La
portada de San Andrés Calpan (Méjico), cargada todavía de goticismo, nos ofrece temas de la flora indígena, como el quiote del magüey.
En la capilla de indios de Tlalmanalco, también en Méjico, el grutesco renacentista, interpretado por artistas aborígenes, adquiere ritmo y expresión desconocidos en la Península.
E L ESTILO HERRERIANO. CATEDRALES AMERICANAS.—A mediados de siglo, sin perjuicio de que se continúen labrando fachadas con grutescos
y columnas monstruosas, el gusto comienza a fatigarse de tanta decoración, y algunos arquitectos se deciden a emplear un estilo más
sobrio y exclusivamente arquitectónico. En realidad, no hacen sino incorporarse con retraso a la reacción iniciada en Italia cincuenta años
antes por Bramante, cuyas consecuencias sacan por aquellos años los
discípulos de Miguel Angel.
Las figuras más representativas de este momento propiamente preherreriano son Juan de Toledo (t 1567) y Bartolomé Bustamante
(t 1570), autor este último del hospital de Afuera, de la ciudad imperial,
de hermosos patios gemelos y bellas perspectivas (figs. 175, 176). Toledo
permanece largo tiempo en Italia, principalmente en Nápoles, pero en
1563 es llamado a España por Felipe II para dirigir las obras reales.
El monumento que hace triunfar esa reacción contra el plateresco
e impone al nuevo estilo sus rasgos propios en España es el monasterio de San Lorenzo d e El Escorial (fig. 191). Concebido por Felipe II
para panteón real, palacio y monasterio, encomienda su traza a Juan
de Toledo, quien, siguiendo el precedente del Alcázar de la ciudad imperial, dispone una gran planta cuadrada con una torre en cada ángulo. Dividida en tres zonas verticales (fig. 194), traza en la central
el gran patio de los Reyes, así llamado por las estatuas de los de Judá
que decoran la f a c h a d a del templo, situado al fondo (fig. 193). Bajo el
testero de aquél se encuentra la cripta, y tras él, en un cuerpo saliente,
parte del palacio, que, además, ocupa la zona lateral izquierda. La zona
lateral derecha es la dedicada a convento, con varios patios, de los
cuales el mayor y m á s bello es el de los Evangelistas (fig. 188). Debido
al sistema de cuadrícula con arreglo al cual se ordenan dependencias
J X
Fig. 182.—Iglesia de Cholula.
Figs. 183, 184—Capilla de indios de
Teposcolula. (Argilés.)
Figs. 185-187—Catedral
de Santo Domingo—San Agustín Acolman— Herrera:
Escorial. (Argilés,
Delojo.)
El
Figs. 188-190—Herrera: Patio de los Evangelistas y sepulcro de Felipe II,
El Escorial.—Catedral de Valladolid.
4
50
ESTILO
HERRERIANO
y patios, y el cuerpo saliente situado en la parte central tras el templo,
la forma de parrilla del conjunto ha hecho pensar én su posible valor
simbólico como atributo del santo titular. La parte anterior del monasterio, formada por el gran patio central de los Reyes y cuatro patios menores a cada lado, está inspirada en el hospital de Milán, de
Filarete (fig. 195). Comenzado el edificio en 1563, al morir Juan de
Toledo cuatro años después, Felipe II encomienda la dirección a su auxiliar, el montañés Juan de Herrera (f 1597), hombre estudioso que
hace con aquél su tardía formación. Deseoso el monarca de ampliar
la capacidad del monasterio, se decide a elevar considerablemente la
altura del edificio, al paracer por sugestión de fray Antonio de Villacastín, el gran cerebro organizador, gracias al cual la magna construcción
puede ser realidad en breve tiempo.
Parte capital en el conjunto es el templo. (1574), para el que se presentan varios proyectos, entre ellos alguno italiano, que deben servir
de base a Herrera para trazar el definitivo. Es de cruz griega, con
gran cúpula central, cañones en los brazos y cúpulas rebajadas en los
ángulos, según el esquema vaticano, si bien los brazos terminan en
plano. La capilla mayor (fig. 187) es profunda y muy elevada, para albergar bajo ella la cripta de los enterramientos reales, y a los pies se
prolonga el templo en toda su anchura. Gracias a esta prolongación,
que apenas influye en el efecto interior del templo, se forma un coro
alto casi al nivel de la capilla mayor. A los lados de ésta se encuentran
los monumentos funerarios de Carlos V y Felipe II (figs. 189, 265), con
estatuas de tamaño mayor que el natural, obra de los Leoni. Debido a
la gran elevación de la capilla, la planta alta del palacio queda a su
nivel, en forma tal, que el monarca puede presenciar los oficios desde
su dormitorio con vistas al altar mayor, cuyo retablo de mármol es
obra del italiano Jacometrezo. La gran cúpula del crucero y las dos torres de los pies del templo, juntamente con las cuatro de los ángulos
del monasterio, rematadas en chapiteles de pizarra de gusto flamenco
y que tanta influencia tendrán en la arquitectura castellana posterior,
son elementos decisivos en el efecto de conjunto del exterior del monumento.
Herrera renuncia, tanto en las fachadas exteriores como en <1 interior, a toda decoración que no resulte del mero encuadramiento de los
vanos o del orden dórico de sus portadas (fig. 192). Los temas vegetales desaparecen, los figurados se convierten en grandes estatuas y
los geométricos se reducen a pirámides y bolas. Pero Herrera tiene un
exquisito sentido de las proporciones y de las formas, que le permite
ordenar éstas con sabiduría admirable. Gracias a ese talento, emplea-
Fig. 191.—Herrera: Monasterio de El Escorial.
Fig. 192.—Portada del monasterio.
(Delojo.)
Fig. 194.—El Jscorial. Fig. 195.—Hospital de Milán. (Perret,
Zuazo.)
Figs. 196, 197.—Herrera: Catedral de Valladolid. (Chueca.)
Palacio de Aranjuez.
Fig. 198—Herrera:
Figs. 201-203—Nates: Angustias, de Valladolid.—Catedrales de Puebla y Lima.
(Schubert,
Argilés.)
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN
ITALIA
53
do en edificio ya de por sí gigantesco, y teniendo por norte el ideal
de lo grandioso, pocos monumentos lo son en tan alto grado como El
Escorial.
Obra también de Juan de Herrera, pero que deja inconclusa, es la
catedral de Valladolid (1585) (figs. 190, 196, 197), de planta rectangular,
como la de Jaén, con dos torres grandes a los pies y dos menores en
el testero, reflejo del modelo de Bramante para San Pedro de Roma.
A Herrera se atribuye la traza de la Casa Lonja de Sevilla (fig. 204),
donde el ladrillo alterna con la piedra y la mayor riqueza decorativa
revela la presencia de arquitectos de sensibilidad muy diferente.
Uno de los continuadores más destacados en Castilla del estilo de
Herrera es Juan de Nates, autor de Santa Cruz de Rioseco y de las
Angustias, de Valladolid (figs. 200, 201).
f T T T t TTTT-I
mttm]\
t t t t r
t t i i i
Figs. 204, 205.—Casa Lonja de Sevilla.—Catedral de Puebla.
(Delojo.)
Cuando, al comenzar el último tercio del siglo xvi, se trazan las
primeras catedrales americanas, se ha iniciado en la Península la reacción contra el plateresco y se coloca la primera piedra de El Escorial.
Ellas constituyen el último capítulo de las catedrales renacentistas españolas. Son de planta rectangular, como las de Jaén y Valladolid. A
Claudio de Arciniega se debe la de Méjico (1563) (fig. 206), de tres
naves más dos de capillas. De pilares cruciformes con medias columnas dóricas en sus frentes, es probable que se concibiesen en un principio según el modelo de Siloe, con un trozo de entablamento por capitel, pero se terminan alargando los fustes a toda la altura del templo
y aun continuándolas en el intradós de los arcos; graciás a ese alargamiento, el interior es de proporciones muy elegantes. Terminadas
las torres y rehecha la cúpula ya en época neoclásica, la catedral de
Méjico (figs. 206, 207) es la obra magna de la dominación española. La
cátedral de Puebla (figs. 202, 205) repite en lo esencial el mismo modelo,
y tanto una como otra se proyectan con cuatro torres, aunque sólo
se terminan las de los pies. En la de Guadalajara, de Méjico, se sigue
en los pilares, en parte, la solución de Siloe, y se cubre de crucería.
Figs. 206, 207—Arciniega: Catedral de Méjico. (Alvarez,
Argilés.)
Figs. Jll-213.—Claustro de los Felipes.—Concepción de Thomar.—San Vicente,
Lisboa. (Delojo,
Haupt.)
ARQUITECTURA DEL RENACIMIENTO EN
ITALIA
55
Las grandes catedrales peruanas de Lima (1572-1578) y el Cuzco (15731578) (figs. 203, 208, 209) son hermanas, y consta que traza la primera
F. Becerra. En ambas se conserva el trozo de entablamento granadino
en los pilares, pero se reemplazan las medias columnas por pilastras,
como presintiendo los gustos seiscentistas. Las bóvedas son de crucería. Las de Lima son del siglo xvm, y se hacen de madera para resistir
mejor los terremotos. A la misma etapa estilística de las catedrales
corresponde la hermosa fachada de San Francisco de Quito (fig. 210).
PORTUGAL.—Después del estilo manuelino, entre cuya desbordante
decoración gótica se pierden los candelabros y grutescos italianos, la
fecundidad arquitectónica decae, y sólo se construyen algunos monumentos de estimable valor, pero que no prueban la existencia de una
nueva escuela de rasgos muy precisos. Figuran entre los más antiguos
la iglesia de Marvila, de Santarem, y la catedral de Leiría, aún con
bóvedas de ojivas, no obstante datar de mediados de siglo.
La iglesia de Gracia, de Evora (1529), hace pensar, por sus proporciones, más en modelos septentrionales que italianos, formando contraste con la elegancia y pureza de líneas de la Concepción de Thomar (fig. 212), que se diría italiana. De autor desconocido, se ha pensado en Juan del Castilho. En cambio, sabemos con seguridad que el
español Diego de Torralba es el arquitecto del claustro (1562) del monasterio de Thomar, mal llamado de los Felipes (fig. 211). El Rehacimiento produce todavía veinte años después, y ahora sí bajo la soberanía
de los Felipes españoles, el gran templo de San Vicente de Fora
(figura 213), debido al italiano Terzi.
CAPITULO
III
ESCULTURA DEL RENACIMIENTO
EN ITALIA
ITALIA. LOS P Í S A N O S . — L a imitación de las formas clásicas comienza
en la escultura antes que en las otras artes. La arquitectura exige,
salvo en lo puramente ornamental, un cambio en los procedimientos
técnicos, y los monumentos pictóricos, que pudieran servir de modelo,
por su carácter más deleznable, apenas se conservan. En cambio, las
estatuas y los relieves abundan en las principales ciudades italianas y
son un canto perenne de las perfecciones de la escultura clásica. El
arte románico y el bizantino han impedido a los italianos estimar la
belleza de aquellos modelos, pero cuando el sentimiento naturalista
del gótico difundido por Occidente invade Italia, no les es difícil apreciar el naturalismo de la escultura romana, que, además, s« les ofrece
realzada por el halo cada vez más trillante con que la rodea el creciente humanismo. Influida por el estilo gótico en algunos momentos
de sus primeras etapas, la escultura italiana evoluciona inspirándose
en los modelos clásicos. Pero, como en el caso de la arquitectura, el
hilo vital nace del espíritu de unas cuartas generaciones artísticas fecundas que, deseando resucitar el estilo de los romanos, crean otro completamente nuevo.
Donde la imitación de la escultura clásica comienza de manera más
consciente es en el sur de Italia, en la corte de Federico II, el emperador
alemán enamorado de l a Antigüedad y del mediodía, que pasa gran
parte de su vida en tierras napolitanas rodeado de hombres de letras.
Los restos conservados d e la escuela artística nacida b a j o su protección son muy escasos, pero los suficientes para descubrirnos el entusiasmo de sus escultores por los modelos romanos. Así, e n la estatua
que se le erige sobre el puente de Capua aparece el emperador envuelto
ESCULTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA
57
en vestidura de aspecto y factura clásicos, y su ministro Pedro de la
Viña se hace retratar en un busto de tipo romano y coronado de laurel.
Estos primeros destellos del Renacimiento escultórico no tienen consecuencias en el sur de Italia. Sus verdaderos frutos se recogen en
Toscana, que desde este momento asume el papel director, que conservará hasta fines del siglo xvi. Hasta 1400 es Pisa la que marcha
a la cabeza. El Prometeo que trae del sur de Italia el fuego del nuevo
estilo es Nicolás de Plugia, quien, al establecerse en Pisa, termina
firmando sus obras como Nicolás Pisano (t 1280). El año 1269, es decir, cuando no pocas regiones de Europa cultivan todavía el estilo románico y comienzan a emplear el gótico, recibe el escultor forastero
el encargo del púlpito del baptisterio de la catedral de Pisa (lám. 2),
obra con la que durante mucho tiempo se ha comenzado la historia de
la escultura del Renacimiento. En realidad, es sólo su primera gran
creación. De planta hexagonal y .de formas arquitectónicas todavía románicas, en sus grandes relieves la imitación de los modelos de la
antigüedad es manifiesta, y, a veces, tan fiel, que se ha podido comprobar cómo la Virgen de la Adoración de los Reyes (lám. 5) está directamente inspirada en un sarcófago pagano aún conservado en la
catedral. La monumentalidad y la corrección clásica de los tipos les
hace distinguirse de cuanto hasta entonces se ha esculpido en Italia.
Al púlpito del baptipsterio de Pisa sigue el octogonal, más grande y
más lujoso, de la catedral de Siena (1265). El estilo de sus relieves, menos uniforme, delata ya la existencia de una escuela en la que acusa
bastante claramente la mano de los diversos discípulos. Frente al tono
reposado y sereno suyo, de Arnolfo y de fray Guillermo, destaca ya
el dramatismo de su hijo Juan.
Juan de Pisa es el segundo gran maestro de la escuela. La admiración producida por los púlpitos esculpidos por Nicolás no tarda en
despertar en otros templos de Toscana el deseo de poseer una joya de
mármol análoga, y así las obras principales de Juan son también púlpitos. En el de San Andrés de Pistoya (lám. 3), como de templo pequeño, continúa empleando columnas con arreglo a los modelos paternos, pero en el de la catedral de Pisa hace evolucionar ese prototipo
reemplazando aquéllas por estatuas o grupos de estatuas que prestan
al conjunto una mayor riqueza.
Juan de Pisa hereda de su padre el talento y la técnica, pero no
el temperamento artístico, que es completamente opuesto al suyo, y,
por otra parte, sin abandonar el estudio de los modelos clásicos, se
deja seducir por el encanto de la escultura gótica contemporánea, más
movida y flexible que la paterna. El reposo y parsimonia clásicos de
58
GHIBERTI
Nicolás se tornan en él dramatismo y violencia. Sus personajes se
mueven bruscamente, y se agitan con nervio que tiene más de gótico
que de clásico, no sólo en historia, como la de la Degollación de los
Inocentes (lám. 4), en donde su estilo alcanza las notas más agudas,
sino incluso en obras de tono menos violento, como, por ejemplo, sus
Vírgenes con el Niño.
Los otros discípulos de Nicolás de Pisa agregan poco a lo creado
por el maestro. Fray Guillermo, de dotes más limitadas, lleva el nuevo
estilo a Bolonia al hacerse cargo del arca funeraria de Santo Domingo,
mientras el florentino Arnolfo lo difunde en Italia central y Roma.
Arquitecto al mismo tiempo que escultor, Arnolfo crea en el sepulcro
del cardenal Braye, en Orvieto, el primer tipo de sepulcro renacentista,
que bajo formas todavía góticas, inicia ahora su historia espléndida.
Tiene forma de baldaquino, cuyas cortinas recogen dos ángeles. Sus
discípulos lo introducen en Nápoles, donde labran la importante serie
de monumentos funerarios de los príncipes anjevinos.
De personalidad más vigorosa que los anteriores son Andrés Pisano,
autor de las primeras puertas de bronce del baptisterio de Florencia, y
Niño Pisano, que esculpe deliciosas Vírgenes con el Niño, y Anunciaciones de primoroso modelado, todo ello bastante influido por el estilo
de la escultura gótica francesa.
Para completar el cuadro del trecentismo italiano recuérdese, por
último, aunque al margen de las novedades pisanas comentadas, los
maestros campionenses que cultivan en el norte de Italia la estatuaria
monumental aislada, cuyo ejemplo más representativo es la estatua
ecuestre de Cangrande de la Scala, de Verona. De formas artísticas
muy simples, es, sin embargo, ilustre precedente de las obras renacentistas posteriores de este género.
E L SIGLO xv. G H I B E R T I . — A la muerte de Juan de Pisa, el cetro de
la escultura italiana pasa a la ciudad de Florencia, que plenamente
consciente de su misión, limpia el estilo renacentista de este lastre
medieval, aún tan manifiesto en el período anterior. La escultura, gracias a la maravillosa fecundidad florentina en artistas de primer orden,
emprende ahora una de las jornadas más progresivas de su historia,
sólo equiparable a la recorrida por el pueblo griego en los siglos v i iv.
En siglo y medio los florentinos, partiendo de una escultura como la
pisana, no sólo terminan dominando el relieve, el "bulto redondo, el
retrato de busto y ecuestre y cultivando los más diversos temas, sino
que hacen evolucionar su estilo hasta crear el manierismo de los discípulos de Miguel Angel de la segunda mitad del siglo xvi. En cuanto
ESCULTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA
59
a los materiales, el mármol, aunque nunca deja de emplearse en Italia,
debido ahora a la influencia de los monumentos romanos, se convierte
en el material preferido, y, junto a él, y también por sugestión clásica,
el bronce ocupa puesto de honor, revelando a los florentinos todos sus
secretos técnicos. En menos escala empléase también el barro vidriado.
Si la arquitectura del Renacimiento se inicia en la cúpula de la
catedral de Florencia, el primer capítulo de la escultura cuatrocentista
comienza con las puertas del vecino baptisterio. Posee éste ya unas
hermosas puertas de bronce (1330) labradas por Andrés Pisano, en la
centuria anterior, pero necesita aún dos más, y el comercio florentino,
deseoso de que se termine lo antes posible el bello monumento, abre
un concurso en 1401, al que acuden, entre otros escultores toscanos,
Brunelleschi, que hasta esta fecha ha cultivado con igual interés la
arquitectura y la escultura, y el joven Lorenzo Ghiberti (t 1455), que
acaba de cumplir los veinte años y ha hecho su formación en el taller
de un orfebre. Aún se conservan en el Museo Bargello los relieves de
bronce del Sacrificio de Isaac (láms. 6, 8), interpretados por ambos artistas con arreglo a un programa bastante preciso en cuanto a la
forma de encuadramiento y al número de las figuras. Las diferencias no
son grandes: Brunelleschi se inspira para uno de los personajes en la
estatua griega del Niño de la Espina. Pero el jurado ve en Ghiberti al
gran escultor que, efectivamente, se manifestará después, y le adjudica
la obra.
Una vez terminada la puerta, en 1424, se le encarga otra, en la
que invierte también unos veinte años. En ella no sólo abandona la
forma cuatrilobulada de los compartimientos haciéndolos rectangulares, sino que reduce el número de éstos a la mitad, con el consiguiente
aumento de tamaño de los mismos. Dedicada la primera puerta a la
vida de Jesús, está consagrada la segunda al Antiguo Testamento.
En estas puertas, que prácticamente son la labor de su vida, Ghiberti hace dar al relieve renacentista un paso gigantesco. Habiendo
tomado por modelos los sarcófagos romanos, el relieve ha sido para
Andrés y Juan de Pisa una superficie totalmente cubierta de figuras,
de actitudes reposadas en el uno y violentamente agitadas en el otro,
pero tanto unas como otras situadas en primer término. Para Ghiberti, en cambio, el relieve se transforma en un amplio escenario
donde los numerosos personajes se mueven con holgura, sea un dilatado paisaje o una hermosa perspectiva arquitectónica (lám. 7, 9). En
una ocasión nos dice sentirse orgulloso por haber introducido en uno
no menos de un centenar de personajes. A ese deseo de ampitud se
debe, sin duda, el aumento de tamaño de los compartimientos de las
60
DONATELLO
segundas puertas, lo que le obliga, naturalmente, a incluir en un mismo
escenario varias historias. ¿A qué se debe este nuevo concepto del relieve? Al estudio de la perspectiva, una de las grandes preocupaciones
de los artistas florentinos del siglo xv, preocupación que, como veremos, culminará en el pintor Pablo Ucello. El mismo Ghiberti, que no
sólo es un artista práctico, sino un teórico, nos dice cómo «observando
las leyes de la óptica he llegado a darles una apariencia de realidad
que a veces, vistas de lejos, las figuras parecen de bulto redondo». Es
decir, con un sentido esencialmente pictórico gradúa, en los diversos
planos del escenario, el relieve de las figuras para producir el efecto de
profundidad (lám. 10). El sistema no es nuevo en la historia de la escultura; se emplea por el arte helenístico de tiempos de Augusto, y de
él recibe probablemente la inspiración. Sus figuras son de elegantes proporciones, como en la pintura de principios de siglo, pero la belleza
de las actitudes descubre el estudio de los modelos clásicos. Su arte de
componer y su manera de enlazar los movimientos curvilíneos de las
figuras en que el ritmo del estilo internacional se funde con el clásico,
son realmente admirables.
DONATELLO.—Donato di Nicolo di Betto Bardi (F 1466) es sólo diez
años más joven que Ghiberti, pero avanza mucho más que él en el dominio del natural y en la asimilación de las formas clásicas. Artista
más polifacético que Ghiberti, no se limita casi exclusivamente al relieve, al que hace dar, sin embargo, pasos decisivos, sino que esculpe
con no menor entusiasmo en bulto redondo y, al cultivar un gran número de géneros escultóricos hasta ahora intactos, ensancha considerablemente el c a m p o de la escultura.
Lo decorativo, tan vigoroso en Ghiberti, pasa a segundo término,
y es la figura h u m a n a lo que sobre todo concentra su atención. Tal
vez no haya existido artista que se haya lanzado con el entusiasmo de
Donatello al descubrimiento del hombre. El interpreta la figura humana en las más diversas edades y tipos, en los más variados gestos
y actitudes y expresando los estados espirituales más dispares. Su
personalidad artística es, desde este punto de vista, d e una riqueza de
facetas verdaderamente admirable.
Donatello es u n o de los grandes intérpretes de la alegría infantil.
Ningún otro escultor le ha superado en este aspecto. Unas veces hace
de la risa de un n i ñ o el tema de un busto, y otras, como en las famosas tribunas de las catedrales de Florencia (1433) y de Prato, desarrolla ese tema d e la alegría infantil en un grupo de niños que, rebosantes de vida, y de rostros más graciosos y expresivos que correctos,
ESCULTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA
61
desfilan ante nosotros saltando y cantando en el más bello desorden.
Si los comparamos con los graves cantores que precisamente por estos mismos años pinta Van Eyck en San Bavón de Gante, se percibirá
toda la alegría y todo el optimismo que anima ahora al Renacimiento
florentino. En la tribuna de Prato, que es de planta circular, los grupos
se encuentran separados por pilastras pareadas, mientras en la de
Florencia, el delicioso tropel infantil aparece tras ricas columnillas revestidas de mosaico, que con su verticalismo subrayan el movimiento
de los inquietos personajes.
La elegancia y la vida del adolescente cuyas gráciles formas aún no
ha comenzado a deformar la musculatura, es su preocupación en el
San Juanito (lám. 19) del palacio Martelli de Florencia, y casi lo mismo
podría decirse del David vestido y del David desnudo (lám. 20), sin duda
una de las obras maestras del Renacimiento.
En el San Jorge (1416) (láms. 11, 14) se enfrenta con el hombre
en la plenitud de la vida. Las piernas seguras en tierra, el gran escudo romboidal recorrido por la señal de la cruz, la cabeza erguida
y la mirada iluminada por la fe y fija en el porvenir, hacen de la bella
estatua la versión perfecta del caballero cristiano. Si en el San Jorge
es la gallardía del héroe, en el San Juan Evangelista viejo, de la catedral, lo que nos ofrece es la grandiosidad del profeta en forma tan
inspirada, que hasta los días del Moisés de Miguel Angel los italianos
no podrán contemplar nada análogo.
Pero el afán insaciable de Donatello por interpretar nuevos tipos y
expresiones humanos no se limita a estas obras, donde la gracia y lo
heroico triunfan. No se le oculta el valor expresivo de lo feo, y en su
David del Campanile toma por modelo a un hombre calvo, y, en efecto,
los florentinos llaman a esta escultura Zuccone, el calvo (lám. 12). De
una gran belleza expresiva es el busto del Bautista joven (lám. 17).
Donatello es también el creador del retrato renacentista. En el de
Nicolás de Uzzano (lám. 18), de acusado realismo y gran gesto a la
italiana, define el tipo de busto renacentista cortado horizontalmente
y no a la clásica sobre el pedestal, mientras en el del condottiere Gat-,
tamelata (lám. 23) nos ofrece el primer gran retrato ecuestre escultórico del Renacimiento. Por sus grandes properciones y su temprana
fecha es también obra cumbre en la historia de la fundición de bronce.
En el campo del relieve, por último, la huella de Donatello es
igualmente profunda. Ya quedan citados los famosos de la cantoría
de Florencia y de la tribuna de Prato. Aunque en ellos la preocupación ghibertiana por la amplitud del escenario desaparece, no deja de
proponerse el problema en obras como en el Banquete de Herodes, de
62
OTROS ESCULTORES CUATROCENTISTAS
San Juan de Siena, donde a la ingravidez ghibertiana opone la monumentalidad romana. Además, en el relieve es donde ha dado las notas más agudas de su cuerda trágica, que no en vano el de bronce
del Calvario de San Antonio de Padua (1443) es una de las creaciones
más dramáticas del arte italiano.
JACOPO DELLA Q U E R C I A . — D e la misma generación que Ghiberti, Jacopo della Quercia (f 1438) es el tercer gran maestro de la escultura toscana de la primera mitad del siglo. Su estilo viril y grandioso forma
contraste con el de Ghiberti. Los relieves de la portada de San Petronio (1425), de Bolonia (lám. 13), esculpidos por los mismos años que
las segundas puertas del baptisterio florentino, con sus figuras de aspecto hercúleo trazadas en gran tamaño sobre fondos sencillos, son
la antítesis del estilo menudo y pintoresco de aquéllas. En sentido de
la monumentalidad de Della Quercia y su grandiosa manera de concebir la escena lo convierten en uno de los más dignos precedentes de
Miguel Angel. A él se deben también la Fonte Gaia, en Siena, su patria,
y el sepulcro de Hilaria del Carreto (lám. 24), en Luca.
Los DELLA ROBBIA. OTROS ESCULTORES CUATROCENTISTAS.—Más famoso
que J. della Quercia, Luca della Robbia (f 1482) es el más joven de
los grandes escultores de esta época. Nacido justamente en 1400, aunque su vida se prolonga hasta fines del siglo y sus familiares continúan
su taller hasta comienzos del siguiente, su estilo es creación anterior
a 1450. El es quien introduce en la escultura la técnica del barro vidriado.
En barro vidriado (lám. 15) labran él y su escuela desde el busto
y el pequeño relieve hasta el gran retablo de numerosas figuras, ricamente decorado con guirnaldas y festoneé de frutas y flores. Las
figuras son, por lo general, de color blanco y el fondo azul, y aunque
a veces el color invade los ropajes, donde la policromía hace alarde
de toda sus galas desde un principio es en la decoración vegetal.
Luca es principalmente el escultor de la Virgen adorando al Niño
en tierra o sobre las piernas. De temperamento mucho menos inquieto que Donatello, sólo parece gozarse en el lado amable de la vida,
prefiriendo representar figuras bellas y correctas en actitudes elegantes y graciosas.
No obstante su entusiasmo por el barro vidriado, no abandona el
mármol ni el bronce. E n el primero de esos materiales esculpe una tribuna (1431) de la catedral de Florencia, cuya comparación con la de
Donatello pone bien d e manifiesto el temperamento de uno y otro. Los
escultura
del renacimiento
en
italia
63
relieves robbianos nos presentan grupos de esbeltos muchachos que
cantan, hacen música y ríen (lám. 26), pero incluso en las escenas más
movidas es la gracia de algunos de los más pequeños presenciada por
los demás lo que interesa al escultor y no, como a Donatello, el movimiento desenfrenado del grupo.
El mejor dotado de los sucesores de Luca es su sobrino Andrea della
Robbia (f 1525), a quien se deben los tondos o medallones circulares
de Niños, de la Casa de Misericordia de Florencia.
Durante la segunda mitad del siglo, el número de escultores es grande. Aunque ninguno es equiparable a Donatello, son varios los capaces
de crear obras, si no tan originales como las anteriores, sí de gran
belleza.
El de mayor personalidad es Andrea Verrocchio (t 1488), que en
sus obras capitales nos deja ver el deseo de emular a Donatello. Tanto el David joven (1476) del Bargello (láms. 14 y 21), como la estatua
ecuestre del condottiere Colleone (lám. 25), de Venecia (1479), no pueden por menos de suscitar la comparación con las famosas estatuas de
aquél. Más inquieto y nervioso en el David, subraya en el Colleone la
expresión de energía del personaje. A él se debe también la Incredulidad de Santo Tomás.
Antonio Pollaiuolo (+ 1498) cultiva, sobre todo, la escultura funeraria, siendo de especial interés, como precedente de sepulcros españoles, el de bronce de Sixto IV, en el Vaticano. Es un túmulo en forma
de pirámide truncada, de lados algo cóncavos con relieves de las Virtudes y estatua yacente.
Agostino di Duccio (t 1481), Desiderio de Settignano (t 1464), Mino
de Fiésole (T 1484), los Rosellino y Benedetto de Majano (t 1497), Laurana, etc., son escultores ilustres, autores de imágenes deliciosas de la
Virgen con el Niño, de bustos donde resplandece toda la elegancia florentina, de lujosos sepulcros (figs. 214, 215) y ricos conjuntos de escultura decorativa, en que continúa floreciendo el lado amable de la fecunda personalidad de Donatello (láms. 27-29).
E L SIGLO X V I . M I G U I L ANGEL. OTROS E S C U L T O R E S . — Y a nos hemos referido al Miguel Angel arquitecto y aún hemos de tratar de su obra
pictórica, pero lo que él se considera es escultor. No en vano escribe en
una ocasión que no existe idea que no pueda expresarse en un bloque
de mármol: Non ha l'ottimo artista alcun concetto, che un sol marmo
in se non circonscriva. Si el paso de Miguel Angel por el campo de la
arquitectura y de la pintura es decisivo para el destino de ambas artes, en el de la escultura lo es aún más. No sólo todos los escultores
64
miguel
ángel
del siglo resultan a su lado verdaderos pigmeos, sino que en su estilo
se encuentra ya todo el manierismo posterior a él, y en germen el estilo barroco.
Miguel Angel, nacido en las cercanías de Florencia, es hombre de
mediano cuerpo, de movimientos rápidos, ojos claros y perfil correcto,
hasta que su condiscípulo Torrigiano se lo quiebra en una disputa. De
temperamento esencialmente poético, e incluso altísimo poeta de arrebatos místicos, es de genio inclinado al pesimismo y a la meditación
y tiene la gran desgracia de que los continuos encargos no le permitan
dar cima al sepulcro de Julio II, la obra en que pone sus mayores
ilusiones y considera la empresa de su vida. Por otra parte, su profundo patriotismo le hace sentir en el fondo de su alma las constantes
desventuras de su patria. Los gritos de dolor y desesperación abundan
en sus cartas: Se si potessi moriré de vergogna e di dolore io non sarei
piu vivo, nos dice en una de ellas. Y en otra escribe al pie de su escultura de la Noche de los amargos versos: Caro mi e'l sonno e piu
l'esser di sasso / Mentre ch'l danno e ta vergogna dura / Non verer,
non sentir mi é gran ventura... En su edad madura la vida de Miguel
Angel encuentra un remanso espiritual en el amor platónico que siente
por Victoria Colorína, la viuda del marqués de Pescara, de «cuyo divino
espíritu estaba enamorado», según permite escribir a su primer biógrafo. El recuerdo de Victoria Colonna continúa inspirando sus poesías
en los veinte años de su prolongada vejez, posteriores a la muerte de
aquélla, y en su creciente misticismo llegará a deplorar el tiempo restado por el arte a la contemplación de Dios.
El mundo soñado por Miguel Angel es un mundo de gigantes, de
actitudes grandiosas, facciones perfectas y gestos terribles, la terribilitá de los gestos que tanto celebran en Miguel Angel sus contemporáneos. El sentido de la grandiosidad que hemos visto apuntar en Nicolás Pisano e inspirar la obra de Jacopo della Quercia y no pocas
creaciones de Donatello, se intensifica ahora en Miguel Angel en proporciones insospechadas. Su reacción frente al estilo amable y a las
sonrisas femeninas e infantiles de fin d e siglo no es menos brusca que
la de Bramante ante la graciosa decoración cuatrocentista.
En sus criaturas, gigantescos arquetipos humanos hijos de su exaltado idealismo, la vida late en todas partes y su alma apasionada borra de los rostros toda expresión de superficialidad. En los cuerpos la
musculatura, cada vez más acusada, revela los largos años dedicados
por el artista al estudio de la anatomía y la honda impresión en él producida por el grupo del laoconte, la obra maestra del barroquismo
1-3.—Universidad de Salamanca.—NICOLÁS DE P I S A : Púlpito de Pisa.—JUAN
Púlpito de Pistoya.
4-5.—NICOLÁS DE P I S A :
6-7.—BRUNELLESCHI:
Adoración de los Reyes.—JUA\
de los inocentes.
DE P I S A :
DE
Degollación
Sacrificio de Isaac.—GHIBERTI: Creación de Adán.
PISA:
8-9.—GHIBERTI : S a c r i f i c i o tk
1 M a c . - C a í n y Abel.
13-15.—QUHRCIA: A d á n y el P. Eterno—VEKROCHIO : David—ROBBIA: V i r g e n y
Santos.
escultura
del
renacimiento
en
italia
65
helenístico, recién descubierta (1506). Los desnudos miguelangelescos
están dotados de una fuerza en tensión sin igual en la historia de la
escultura. Los músculos viven y pugnan por acusarse bajo la piel, y el
cuerpo todo, rebosante de dinamismo contenido, se revuelve sobre sí
mismo, adoptando posiciones ricas en movimiento. Las actitudes nuevas y grandiosas al servicio de ese ideal de dinamismo son una de sus
principales preocupaciones. En este afán de movimiento recogido sobre
sí mismo, como veremos, se encuentra sustancialmente todo el manierismo posterior.
Miguel Angel comienza su carrera de escultor con un donatelliano,
y desde muy joven estudia con empeño la escultura clásica. Siendo
todavía casi un niño, el propio Lorenzo el Magnífico le enseña camafeos y medallas antiguas para educarle el gusto en las formas clásicas, y una de sus mejores creaciones juveniles es el Cupido, que entierra y hace pasar por antigua durante algún tiempo. La Batalla de los
Centauros (1493), tema clásico sugerido por Poliziano, el humanista de
Lorenzo el Magnífico, es, sin duda, su obra maestra de este período.
Pero si en las dos anteriores expresa sus preocupaciones por el mundo
clásico, en la Virgen de la escalera (1493) (lám. 30) aparece dueño del
arte del relieve de tipo donatelliano.
• El vaje a Bolonia en 1494, al tener que abandonar Florencia a la
caída de los Médicis, le permite conocer el estilo de J. della Quercia,
que deja en él profunda huella; al año siguiente marcha a Roma, cerrando así su etapa florentina. En sus primeros años romanos, en los
que con la contemplación constante de la escultura antigua se perfecciona su sentido clásico, esculpe la Piedad (lám. 37) (1497). En ella,
según él mismo dice, representa a María «joven, más joven que el Hijo,
para mostrarse eternamente Virgen; mientras que el Hijo, incorporado
a nuestra naturaleza humana, debía aparecer como otro hombre cualquiera en sus despojos mortales». El rostro de la Virgen es de una belleza perfecta y en el cuerpo de Jesús aún no se advierte exageración
anatómica alguna.' La Virgen de Brujas, de hacia 1500, refleja las mismas preocupaciones estéticas, con la nota original de presentar al Niño
de pie en tierra. Poco después esculpe el David (1501) (láms. 31, 34),
la obra culminante de su época juvenil. De tamaño colosal, nada ha
producido hasta ahora el Renacimiento de actitud más grandiosa. Con
el aire clásico del Apolo del Belvedere, la obra más admirada por sus
contemporáneos, refleja ya en su rostro esa vida interior tan apasionada y característica de su amor. El típico gesto de la terribilitá miguelangelesca es tan manifiesto .en el rostro, como en el cuerpo la preocupación por la musculatura.
5
66
miguel
ángel
Al David sigue el primero de los grandes conjuntos de la época
romana. Julio II le encarga el magno monumento sepulcral que desea
hacerse construir en el crucero mismo de San Pedro. Miguel Angel
marcha a Carrara y dirige el corte de bloques de mármol colosales;
los mármoles llegan a Roma y Miguel Angel acaricia en su fantasía
las gigantescas estatuas que ha de esculpir. Este sueño es la gran
ilusión de su vida. Lo imagina rectangular, con cámara funeraria en
el interior, estatuas en los frentes y un profeta de remate en cada esquina (fig. 218). Pocos años después (1512) se ve obligado a disminuir
las proporciones del proyecto (fig. 219). Ya tendrá que ser adosado,
aunque todavía muy grande. Pero los años continúan transcurriendo y
los encargos no le dejan avanzar en la obra. El propio Julio II le obliga
a interrumpirlo para que pinte la capilla Sixtina. Además, la nueva
empresa pictórica transforma su estilo. En ella adquieren forma definida sus grandes gestos terribles, sus actitudes violentas; en suma,
su arte se enriquece considerablemente, y se carga aún más de dramatismo. Y, por otra parte, a poco de encomendársele el sepulcro se
descubre el Laoconte (1506), que era conocido por las descripciones de
Plinio. El entusiasmo de las gentes es extraordinario, y el efecto producido en Miguel Angel, profundo. El Pontífice lo adquiere, y a la serenidad del Apolo del Belvedere viene a agregarse, con el prestigio y la
fuerza ejemplar de un monumento clásico, el movimiento, el dolor, el
retorcerse las formas, el intenso claroscuro de la vigorosa musculatura,
es decir, los valores presentidos por el artista florentino. Los años continúan pasando y, al cumplirse los cuarenta del encargo, escribe: io mi
trovo auer perduto tuta la mia giovinezza legato a questa sepoltura.
Muy poco déspués, en 1547, muerto el Pontífice que se lo encomendara,
el viejo artista ve reducida la empresa de su vida a un modesto monum e n t o en forma de fachada (fig. 220), en la iglesia de San Pedro in
Vincoli, con Moisés (1513), el único profeta que llega a terminar, en el
centro, y las estatuas de Lía, o la vida activa, y Raquel, o la vida contemplativa, a los lados.
En el Moisés (láms. 33, 36), representado en el momento de contemp l a r la adoración del becerro de oro, la impresión del movimiento contenido del David alcanza extremos aún superiores. Ninguna escultura
le aventaja en grandiosidad. De las figuras laterales sólo termina los
Esclavos, del Louvre (1513) (fig. 218, lám. 35), dejándonos otros comenzados a desbastar. El propio Condivi, que escribe su biografía en vida
del maestro, mientras nos dice en una ocasión que representan las
Artes liberales, en otras los cita como las Virtudes encadenadas a la
m u e r t e de Julio II, por nc existir ya quien las defienda. Si en el Moisés
Figs. 214-216—Sepulcro de cardenal, Roma.—Rossellino: Sepulcro del cardenal de
Portugal.—Sansovino: Sepulcro del cardenal Sforza, Roma. (Burckhardt,
Delojo.)
Figs. 217-219.—Miguel Angel: Sepulcro de Julián de Médicis.—Proyectos
sepulcro de Julio II. (Delojo,
Tolnav.)
Figs. 220-222.—Miguel Angel: Sepulcro de Julio II, Roma. rTolnay,—Aprilc:
Sepulcro
del obispo Ruiz, Toledo. (Jnsti.)—Zarza:
Sepulcro del Tostado, Avila.
68
miguel
ángel
Miguel Angel representa todo el noble arrebato del conductor de un
pueblo que se levanta contra la idolatría, en los gigantescos desnudos
nos expresa todo el dolor de su anhelo artístico encadenado por el destino adverso, o, lo que es lo mismo, el drama interior de su vida.
Los sepulcros de los Médicis (fig. 217, lám. 32), en San Lorenzo de
Florencia (1521), encargados por Clemente VII, son la otra gran empresa escultórica de su vida, a que tampoco puede dar cima, y que,
a su vez, le impiden terminar el sepulcro de Julio II. En su origen
deben dedicarse a Cosme y a Lorenzo el Magnífico, y a los Médicis
que ocupan el solio pontificio, pero al fin sólo ejecuta los de otros
dos miembros de la familia por los que no puede sentir gran entusiasmo: Julián y Lorenzo de Médicis, hermano y sobrino, respectivamente, de León X. Los presenta sentados: a Lorenzo, como escribe
el Vasari, pensativo, Pensieroso, y a Julián, «de perfil divino», según
el mismo biógrafo, en actitud arrogante. Recostados a sus pies sobre
las tumbas, forman pareja las figuras alegóricas de la Aurora y el
Crepúsculo, el Día y la Noche, espléndidos estudios de desnudo y movimiento, en contrapuestas actitudes, ya que el Día muestra la espalda
y la Noche el frente.
El final de su carrera de escultor está representado por dos temas
dolorosos: la Piedad, de la catedral de Florencia (1550), que deja sin
concluir (lám. 38), y la del palacio Rondanini (1564), que sólo se encuentra comenzada (Museo de Milán). Los tiempos henchidos de entusiasmo
por la belleza clásica de la Piedad del Vaticano están ya muy lejos.
Han transcurrido muhos años cargados de desilusiones. El artista, en
sus arrebatos místicos de la vejez, sólo quiere pensar en el espíritu,
y en esas dos figuras del grupo Rondanini es eso lo que quiere expresarnos: espíritu y dolor, y no bellezas corporales. Así termina su
vejez el escultor que en su mocedad había esculpido una bellísima
estatua de Cupido que sus contemporáneos toman por obra de un escultor pagano.
Los restantes escultores italianos quedan, naturalmente, oscurecidos por el genio de Miguel Angel. Varios de ellos, sin embargo, dejan
alguna obra famosa. Andrés Sansovino, algo mayor que Miguel Angel,
emplea un estilo muy clásico, pero un tanto frío, y es el autor del Sepulcro del Cardenal Sforza (fig. 216) en Roma. Su discípulo, Jacobo
Sansovino (t 1570), a quien ya conocemos como arquitecto, es el difundidor del estilo miguelangelesco en Venecia, donde trabaja principalmente, aunque su obra más bella es el Baco, que esculpe en su época
florentina. Benvenuto Cellini (t 1571), orfebre famoso, cuya célebre
autobiografía es obra literaria de primera calidad, es el autor de Ferseo
escultura
del
renacimiento
en
italia
69
con la cabeza de Medusa (lám. 39), en que simboliza el triunfo de los
Médicis sobre la República florentina. Al francés Juan de Bolonia
(f 1608), de Boulogne de Francia, que también es un gran maestro en el
arte de fundir, se debe la popular estatua de bronce de Mercurio elevándose en los cielos con el caduceo, y Rapto de las Sabinas (láms. 42,
43). Obra suya es la estatua ecuestre de Felipe III, de la Plaza Mayor
de Madrid, fundida después de muerto el artista (fig. 405).
Grandes fundidores en bronce y de particular interés para nosotros,
por haber trabajado principalmente para Felipe II, son los escultores
León Leoni (i 1590) y su hijo Pompeyo Leoni, naturales de Arezzo, en
Toscana, y establecidos en Milán. Pompeyo pasa casi toda su vida en
Castilla, y a ellos me referiré al tratar de la escultura española.
F R A N C I A : COLOMBE, G O U I O N . — E n Frantíia la escultura del Renacimiento no alcanza seguramente el amplio desarrollo que en España, pero
si se tiene presente la devastación de templos durante la Revolución
y la presencia de escultores franceses en la Península, es muy probable
que su importancia sea mayor de lo que a primera vista permiten suponer los monumentos conservados.
Durante la primera etapa renacentista, la escuela más vigorosa radica en Troyes, y su cabeza es el escultor Miguel Colombe (t 1512), en
cuyas encantadoras estatuas de la Virgen (lám. 44) y en las de su escuela, se funde en forma admirable la gracia de los últimos días del cuatrocentismo florentino con el sentido francés de lo femenino. A Colombe se debe el rico sepulcro de Francisco de Bretaña con las estatuas
de las Virtudes en los ángulos (fig 226). Como en España, no faltan
italianos establecidos en el país, descollando entre ellos la familia florentina de los Giusti, que conserva su vitalidad artística en Francia
durante varias generaciones. A ellos se debe el hermoso sepulcro de
Luis XII, en San Dionisio, en forma de templete de dos plantas, con
las estatuas orantes en la superior y las yacentes en la baja (fig. 227).
Pero cuando la escultura francesa del Renacimiento desarrolla su
máxima personalidad es en la etapa siguiente, durante la que, al contrario de lo que sucede en España, se aceptan con entusiasmo los temas
paganos, contribuyéndose así a la formación del futuro arte francés. La
personalidad más insigne es Juan Goujon, al servicio de la corte. Decidido entusiasta del mundo antiguo, es en ella el gran difundidor de las
formas clásicas j de los temas paganos. A él se deben las hermosas
cariátides de mármol que sostienen la tribuna de los músicos del gran
salón de baile del Louvre y los helios relieves de las Ninfas (lám. 50)
de la. fuente de los Inocentes (1550) (fig. 81). Tanto en aquéllas como
70
francia
en éstos, los hermosos cuerpos femeninos viven bajo paños plegados a
la romana, con un sentido netamente clásico. Pero donde el paganismo
se refleja de manera más patente es en el elegante retrato de Diana de
Poitiers, la favorita de Enrique II, representada como la diosa de la
caza, de cuerpo entero, desnuda y recostada sobre un ciervo (lám. 49).
Vivo reflejo del tono renacentista de la escuela de Fontainebleau, por
su belleza y por sus proporciones, este retrato es uno de los ejemplos
más antiguos e importantes del tipo mitológico que, como veremos,
hará fortuna en el barroco francés.
Germán Pilón (t 1590) es autor también de obras importantes, donde
el amor al desnudo y a la belleza femenina resplandecen. Para el monumento funerario del corazón de Enrique II esculpe el bello grupo de
las Tres Gracias (lám. 48), hoy en el Museo del Louvre, que los religiosos encargados de su custodia consideran de las tres Virtudes. Pilón
tiene, además, un sentido realista, que convierte la hermosa estatua
orante del canciller Birague, del Louvre, en una de las obras maestras
de la escultura francesa.
CAPITULO IV
ESCULTURA DEL RENACIMIENTO
EN ESPAÑA
LA POLICROMÍA.—Durante el primer tercio del siglo xvi los escultores
españoles abandonan el estilo gótico y se entregan con entusiasmo a
las formas renacentistas. Algunos marchan a Italia, pero a la difusión
del nuevo estilo contribuyen también artistas italianos y franceses, que,
atraídos por la prosperidad económica y política, realizan obras importantes o afincan definitivamente en nuestro país.
Pasados los primeros momentos, la sensibilidad española se recobra y, partiendo de las formas recibidas de la vecina península, no tarda
en producirse un estilo renacentista intensamente expresivo y original.
Se emplean el mármol y el bronce en los monumentos funerarios, pero
fuera de ellos, nuestros escultores continúan aferrados, como los del
período gótico, al uso de la madera policromada, y gracias a ese material y a ese procedimiento, el gusto por lo dramático y por la riqueza,
tan propio de nuestra manera de ser, puede manifestarse plenamente
y sin gran esfuerzo. La escultura de madera policromada renacentista
aspira a producir el efecto de riqueza deslumbrante de una gigantesca
obra de orfebrería y la ilusión de vida real de una representación de
teatro. El color no se da directamente sobre la madera, sino sobre una
primera capa de yeso. En la parte correspondiente a los ropajes, y es
la técnica llamada del estofado, se aplican, además, los panes de oro.
Para incrementar la riqueza del estofado se raya en la capa de color
dada sobre el oro el dibujo deseado, y, al dejar descubierto ese fondo
de oro, se obtiene una primera decoración general de tipo esgrafiado.
Sobre el resto de la capa de color puede pintarse una segunda decoración. La parte de policromía de rostros, manos y desnudos es el encarnado.
72
escultores
italianos
Este tipo de policromía, como es natural, hace que no sea el escultor, sino el pintor, quien termine la obra, con los naturales inconvenientes que de ello se derivan. Y esto explica que el escultor del siglo XVII Martínez Montañés, insista textualmente al contratar una de
sus obras en que los «rostros y carnes de las figuras... se han de aparejar —es decir, prepararlas para recibir el color— con tanto primor
y curiosidad que parezca que no se han hecho el tal aparejo, sino que
está como cuando salió de las manos del escultor», para «que no encubra ninguna cosa del primor con que está acacaba la obra».
La técnica de la policromía en madera, como veremos, sigue cultivándose por nuestros escultores barrocos. El tratado antiguo sobre la
materia es el contenido en los capítulos que le dedica en su libro Arte
de la Pintura el pintor sevillano de fines del siglo xvi y principios
del X V I I Francisco Pacheco.
E L P R I M E R TERCIO DEL SIGLO. ESCULTORES ITALIANOS : FANCELLI Y T O R R I I M P O R T A D A S . — L o s comienzos de la escultura italiana cuatrocentista no tardan en ser conocidos en España, pues todavía en vida
de Ghiberti, Giuliano de Poggibonsi, a quien se llama en Valencia Julián
Florentino, esculpe en la catedral de la ciudad levantina toda una serie
de relieves (1417) influidos por el estilo de aquél. Pero, en realidad, es
necesario esperar hasta fines de siglo para que la escultura renacentista
se difunda en nuestro país. A la cabeza de quienes la introducen figura,
tanto p o r su renombre como por lo temprano de la fecha en que, según
sus biógrafos, viene a la Península, Andrea Sansovino. El Vasari nos
dice q u e pasa su juventud en Portugal y que se encuentra ya de vuelta
en Italia antes de terminar el siglo. Es posible que sea el Andrea Florentino que se cita interviniendo en la catedral de Toledo, pero el
hecho es que no conocemos ninguna obra suya segura labrada en España. Con él se ha querido relacionar el Sepulcro del Gran Cardenal
Mendoza (1495 + 1503) (fig. 228), el magnífico mecenas del Renacimiento
en España, en la catedral de Toledo. Cierra uno de los lados de la
capilla mayor, y mientras presenta en el frente interior el sarcófago
con la estatua yacente del cardenal, en el exterior forma un retablo
con el relieve del cardenal arrodillado ante Santa Elena, bajo la protección de San Pedro.
El principal propagador del nuevo estilo, o, al menos, el de labor
más conocida, es Micer Domenico Alessandro Fancelli de Settignano (+ 1519), que trabaja para los Reyes Católicos y las personas más
allegadas a su corte. Con escaso tiempo de diferencia, emprende sus
dos p r i m e r a s obras conocidas: el sepulcro del arzobispo de Se-villa,
GIANO. O B R A S
escultura
del renacimiento
en
españa
73
don Diego Hurtado de Mendoza (1509), sobrino del Gran Cardenal,
y la tumba del príncipe don Juan (1511) (figs. 229-230), en Santo Tomás
de Avila. El sepulcro sevillano, que es un arco rehundido en el muro
con la estatua yacente sobre el sarcófago, estatuillas y relieves, parece
derivar en su composición general del de Paulo II por Mino da Fiésole
y Giovanni Dálmata en el Vaticano. El del príncipe adopta, en cambio,
el tipo de túmulo. La novedad respecto de los modelos medievales se
debe a la inclinación de sus frentes, que hace pensar en el de bronce
de Sixto IV, por Antonio Pollaiuolo, y que se encuentran decorados
con grandes «tondos» o círculos, figuras entronizadas, trofeos y guirnaldas, todo ello de muy bajo relieve. La esbelta figura del príncipe
que yace sobre el lecho mortuorio se adapta a la envolvente general del
sepulcro. Del mismo tipo, pero más lujoso, es de los Reyes Católicos
de la Capilla Real de Granada (1517) (fig. 231). Poco antes de morir
recibe el encargo de labrar el de Cisneros (fig. 232), pero escasamente
llega a trazarlo. Como veremos, es en lo fundamental obra de Bartolomé Ordóñez. Fancelli, típico representante del gracioso arte florentino de fines del xv, tal vez formada en el círculo de Mino da Fiésole,
más que un gran escultor con personalidad en su patria es, sobre todo,
un excelente decorador.
Su compatriota, el florentino Pietro Torrigiano, es, por su vida borrascosa, una de las figuras más representativas del Renacimiento.
Condiscípulo de Miguel Angel, el desgraciado escultor tiene la mala
suerte de chocar en violento altercado con él, hasta el punto de llegar
a golpearle. Torrigiano abandona Florencia, y, después de hacer vida
de soldado durante algún tiempo en Italia, aparece en Londres esculpiendo el sepulcro de Enrique VII y su mujer (lám. 46), en la Abadía
de Westminster. Con su intranquilidad característica se ausenta de la
corte inglesa y le encontramos en Sevilla (1521), donde pocos años después retrata a la emperatriz Isabel con ocasión de su boda. De creer
al Vasari, su fin no puede ser más trágico, pues habiéndole discutido
el duque de Arcos el precio de una estatua de la Virgen, enojado el
artista, destruye violentamente la imagen, dando lugar a que intervenga la Inquisición, en cuyas cárceles se deja morir de hambre. Su obra
maestra en nuestro país es el San Jerónimo (lám. 47) del Museo de
Sevilla. De barro cocido, el material tan en boga en la ciudad andaluza
desde el siglo xv, en él nos ha dejado Torrigiano tal vez la versión
más perfecta en la escultura italiana de un cuerpo de anciano. La
anatomía está exquisitamente estudiada, y la figura toda, compuesta
con ponderación admirable. Pesé al fogoso temperamento del artista,
la expresión de la imagen no refleja el apasionamiento de su autor.
74
escultores
italianos
La otra obra que de él conservamos es la Virgen sentada con el Niño,
también de barro cocido y en el mismo museo (lám. 45). De prestancia cinquecentista, tampoco deja sentir la vehemencia que arruinara
la vida de su autor.
El tercer maestro italiano importante de este primer período de la
escultura renacentista en España es Jacobo Florentino, el Indaco (t 1526),
que aparece trabajando en Granada después de la muerte de Fancelli,
coincidiendo con la presencia de Torrigiano en Sevilla. A él se atribuye
Figs. 223-225.—Aprile y Gazini: Sepulcro de los marqueses de Ayamonte, Santiago.
el hermoso grupo del Santo Entierro (lám. 51) de Granada, en una
de cuyas figuras —uno de los Santos Varones— es manifiesta la influencia del Laoconte.
Simultáneamente con la actuación de estos artistas se importan
obras de Italia desde fecha bastante remota. Figuran entre ellas relieves y aun retablos de cerámica vidriada robbianos, t a n importantes
como los de la catedral de Sevilla y del Museo Arqueológico Nacional,
y, sobre todo, grandes sepulcros de mármol labrados en la costa genovesa, en los talleres de los Gazini y de los Aprili, y transportados por
m a r . Para Sevilla se esculpen varios. Los de los padres del primer marqués de Tarifa (1524), encargados por éste a su paso p o r Génova, de
regreso de Tierra Santa, que se encuentran en la iglesia de la Universidad, son del mismo tipo de arco rehundido del de H u r t a d o de Men-
escultura
del renacimiento
en
españa
75
doza, de Fancelli, pero con largos relieves en el fondo. Están firmados
en Génova, el uno por Pace Gazini y el otro por Antonio María Aprile
de Carona. El gran monumento sepulcral del Marqués de Ayamonte
(1525) (figs. 223-225), que hace para San Francisco, de Sevilla, se encuentra hoy en San Lorenzo, de Compostela. Pero la importación de
estos grandes monumentos marmóreos no se reduce a las ciudades
accesibles por vía marítima. En Bellpuig, en la provincia de Lérida,
consérvase el no menos valioso del virrey de Nápoles don Ramón de
Cardona (1524) (lám. 52), obra del napolitano Giovanni da Ñola, y hasta
que fue destruido, en 1936, existió en Toledo el del obispo de Avila (1526)
(figura 221), debido a los Aprili, Giov. Antonio y P. A. Bernardino.
También de grandes proporciones y rehundido en el muro, era, sin
embargo, de tipo bastante diferentes a los anteriores.
VASCO DE LA ZARZA, F E L I P E V I G A R N I Y PERRIN.—Al lado de estos escultores italianos renacentistas que trabajan en España, y de estas obras
importadas, antes de que termine el primer tercio del siglo, es preciso
citar a los españoles Vasco de la Zarza y Bartolomé Ordóñez y al francés Vigami.
Vasco de la Zarza (t 1524), que trabaja en Avila y Toledo, se mantiene dentro de los límites estilísticos cuatrocentistas, como Fancelli,
y como él, es, sobre todo, un decorador. A este aspecto decorativo
se reduce, en efecto, su intervención en el retablo mayor de Avila, en
los primeros años del siglo, donde aplica sus nerviosas ornamentaciones renacentistas a una estructura gótica. Pero sus obras principales son los monumentos funerarios. El de don Alonso Carrillo, de la
catedral de Toledo, obedece al tipo ya comentado de gran arco rehundido en el muro con la estatua yacente del difunto sobre el sarcófago,
coronado por ancho entablamiento y flanqueado por ricas columnas.
Su obra de más empeño y la que llena los últimos años de su corta
carrera conocida es la decoración del trasaltar mayor (1518) y los altares del crucero (1521-1524) de la catedral de Avila, que no terminaZarza cubre los muros interiores de la giróla abulense con grandes
paños de rica ornamentación renacentista, encuadrados por sencillas
portadas y con relieves de los Evangelistas en medallones. En el gran
paño central dedicado al sepulcro del Tostado (fig. 222, lám. 53) don
Alonso de Madrigal, la estatua del difunto, q u e aparece escribiendo/
es completamente exenta, y la escena del gran medallón, casi de bulto
redondo. Completan la decoración escultórica del sepulcro las figuras
alegóricas de las Virtudes.
76
escultores
italianos
Obra de Zarza es también el sepulcro de doña María Dávila (t 1511)
en el convento de las Gordillas, de Avila, y a él se atribuyen, además,
los restos del sepulcro del tesorero Núñez de Arnalte, en Santo Tomás,
de la misma población. Zarza forma escuela en Avila, pudiendo recordarse entre sus discípulos y colaboradores a Juan Arévalo, Lucas Gira] do y Juan Rodríguez, este último uno de los decoradores de la capilla
mayor de la iglesia del Parral, de Segovia (1518).
Aunque la actividad del burgalés Bartolomé Ordóñez (t 1520), que
muere joven, corresponde a estos mismos años, como su estilo renacentista es más avanzado, es preferible estudiarlo al comienzo de la
etapa siguiente.
No sucede lo mismo al borgoñés Felipe Biguerny (+ 1543), conocido en Castilla con el nombre de Vigarni. Su labor llena medio siglo,
y aunque la segunda parte de su carrera delata su deseo de incorporarse a las nuevas modas renacentistas, la parte más valiosa de su
producción corresponde a este primer período. Establecido en Burgos, donde organiza un taller muy activo, trabaja para toda Castilla
la Vieja hasta los últimos años de su vida, en los que, para atender
a la obra de la sillería del coro de la catedral de Toledo, se traslada
a esta población. Cuando aparece en Burgos, lo vemos esculpiendo los
grandes relieves en piedra (lám. 54) de la giróla de la catedral (14981513), en el más antiguo de los cuales, que es el del Camino del Calvario, emplea ya en los fondos formas arquitectónicas renacentistas.
El estilo de estos relieves descubre a un artista formado en el círculo
de Tours, con fina sensibilidad para interpretar los ropajes y cierta
rigidez mantegnesca en las actitudes y en las agrupaciones. Sus amplios fondos de paisaje de elevada línea de horizonte, con su sentido
eminentemente pintoresco, nos dejan ver la influencia del gótico de
los últimos tiempos.
Pero Vigarni no se contenta con seguir expresándose en el estilo
cuatrocentista, y, al mediar la tercera década, comienza a transformarse. En el retablo mayor de la Capilla Real de Granada (1520) lámina 55) los personajes pierden la ingenuidad cuatrocentista de sus
obras burgalesas, se hacen más grandiosos y movidos, y ganan en dramatismo, probablemente por sugestión de Berruguete. Dedicado a los
Santos Juanes, además de las escenas de los encasamientos centrales,
son muy interesantes los bajos relieves del banco, donde se representa
la Entrega de la ciudad (lám. 56) y el Bautismo de los moriscos. Las
estatuas orantes de los Reyes Católicos que flanquean el retablo, son,
al parecer, de Diego Siloe; las esculpidas por Vigarni se encuentran
hoy en la sacristía de la Capilla.
Figs. 226, 227.—Colombe: Sepulcro de Francisco de Bretaña, Nantes.—Giusti:
Sepulcro de Luis XII, París.
Figs. 228, 229.—Sepulcro del gran cardenal Mendoza, Toledo.—Fancelli:
del príncipe Don Juan, Avila. (Argilés.)
Figs. 230, 231.—Fancelli:
Sepulcro
Sepulcros del cardenal Mendoza, Sevilla, y de los Reyes
Católicos, Granada. (Justi.)
78
aragón
Otro gran retablo, inmediatamente posterior, es el de la Capilla del
Condestable (1523-1525), de la catedral de Burgos, que hace a medias
con Diego Siloe. La división del trabajo entre los dos artistas alcanza
incluso a la gran historia central de la Presentación, donde se cree
que Vigarni ejecuta las esculturas del gran sacerdote y de la profetisa
Ana a la derecha, y Siloe el grupo de la izquierda.
La obra más representativa de su esfuerzo por incorporarse a las
nuevas modas estilísticas es la ya citada sillería de la catedral de Toledo (1538-1543). En sus numerosos relieves se advierte cómo seduce al
viejo escultor el afán de movimiento de la nueva generación, pero es
incapaz de asimilarlo. El encargo de la mitad de la sillería es, sin
duda, un reconocimiento a la fama del anciano maestro, pero su arte
ha pasado ya de moda; sus relieves resultan arcaizantes frente a los
de su nuevo copartícipe, que es ahora Alonso Berruguete, de quien se
tratará más adelante.
De origen francés es también Miguel Perrin, que inicia su carrera
en Sevilla, por los mismos años en que trabaja Torrigiano y se importan los lujosos sepulcros de mármol de los Aprili y los Gazini.
Como en el caso de Vigarni, sus obras principales, las que realmente
representan una novedad, corresponden a esta etapa estilística, aunque las conocidas apenas remontan más allá del año 1520. El es el
autor de los grandes relieves de la Adoración de los Reyes y de la entrada de Jesús en Jerusálén (lám. 57), y de las estatuas de las dos portadas orientales de la catedral, todo ello de barro cocido, según la
tradición sevillana. Como en el caso de Vigarni, los fondos del paisaje
delatan el lastre gótico de su origen nórdico. Algunas de sus figuras
nos hablan de su formación, al menos en gran parte, francesa. A Perrin
se deben, además, el relieve y las estatuas de la Puerta del Perdón de
la misma catedral (1519) y una Quinta Angustia (1529) en la de Santiago
de Compostela.
ARAGÓN: MORLANES, FORMENT Y YOLY. CATALUÑA.—A esta etapa del
primer tercio del siglo corresponde también la actuación de los principales escultores renacentistas que trabajan en Aragón. No obstante
las viejas e intensas relaciones de la monarquía aragonesa con Italia,
no se establecen en ella artistas de ese origen, como los arriba citados,
y la única obra traída de la vecina península es el sepulcro de Bellpuig,
en Lérida.
Los comienzos de la escultura renacentisa aragonesa están representados por Morlanes el Viejo, cuya obra más fidedigna es el retablo
de Montearagón (1506-1512), en la catedral de Huesca. Pero el verda-
escultura
del
renacimiento
en
españa
79
dero creador de la escuela es el valenciano Damián Forment (t 1540),
cuya labor es extensa, y, como es corriente en artistas a quienes se
pide más de lo que pueden producir, en no pequeña parte de taller.
Forment inicia su carrera conocida con las esculturas del retablo de
la Colegiata de Gandía (1501-1507); pero su primera obra importante
es el retablo mayor del Pilar de Zaragoza (1509) (lám. 58), comenzado (1484) por Gilbert. La impresión de conjunto es la de un retablo
gótico, y gótica es, en efecto, toda su parte arquitectónica. El deseo
de emular al de la Seo ya es explícito en el contrato, y la propia obra
nos lo confirma. La distribución es la misma. El bancal, compuesto de
siete casas con escenas del Nuevo Testamento en relieve, el sotabanco
y dos grandes estatuas laterales, forman el cuerpo inferior; sobre él,
tres grandes calles, la central mucho más alta para dar espacio a la
claraboya del típico sagrario aragonés, con escenas cubiertas por amplios doseles o chambranas, constituyen el cuerpo principal. Las laterales figuran la Presentación y el Nacimiento, mientras la central nos
muestra a María con los apóstoles en primer término, interpretada con
tan notable grandiosidad que hace pensar en el pleno Renacimiento.
En las escenas del banco, los fondos arquitectónicos son renacentistas.
Los retratos del escultor y de su esposa, en sendos medallones, decoran el banco.
La claridad de la composición del cuerpo principal del retablo del
Pilar, con sus tres amplias calles, disminuye considerablemente, en
cambio, en el de la iglesia de San Pablo (1511-1517), al multiplicarse
aquéllas hasta cinco. En el de San Miguel de los Navarros (1519) la
traza varía ya por completo, tal vez por deberse a otro artista. Las
composiciones, antes amontonadas en estrechas casas góticas, se desarrollan ahora en amplios escenarios apaisados.
El prestigio del retablo gótico de la Seo, aumentado, además, por
el ejemplo del retablo del Pilar, es, sin embargo, demasiado grande
para que, al encargársele poco después el de la catedral de Huesca,
la hojarasca del «estilo moderno» no encuadre de nuevo sus figuras.
Salvo en el banco, donde el artista vuelve a retratarse, en este caso
con su hija, la distribución es idéntica a la del retablo del Pilar. Su
cuerpo principal está dedicado a las tres grandes escenas del Cristo
con ta Cruz, el Calvario (lám. 59) y el Descendimiento.
En la última parte de su vida, Forment esculpe el magno retablo
de Poblet (1527-1529), cuyo estilo denota ya, en lo arquitectónico, un
manifiesto cambio de rumbo artístico. El gótico desaparece, y tanto
las escenas en relieve como las estatuas sorprenden por su mayor clasicismo, como contagiadas por el estilo renacentista de su arquitectura.
80
bartolomé
ordóñez
En el de Santo Domingo de la Calzada (1538), del que Forment labra
una gran parte, vemos la típica claraboya aragonesa de la custodia
como apresada en una organización renacentista extraña. El barroquismo con que las numerosas figuras de los encasamientos se desbordan por las entrecalles, nos habla del estilo más avanzado de la
escultura castellana.
Tampoco es hijo de la tierra el segundo maestro del Renacimiento
aragonés. Gabriel Yoly (t 1538), que así se españoliza su nombre, es
francés. Aparece trabajando en nuestro país algunos años después de
Forment, pero muere hacia la misma fecha. Se le ha atribuido la
estatua de San Miguel (1519), del retablo del santo ya citado, y el retaT
blo de San Agustín, de la Seo de Zaragoza (1520), donde la arquitectura
es también del romano, y la escultura nos lo muestra más comedido
en la expresión que Forment. La última parte de su vida transcurre
en Teruel, donde esculpe el retablo mayor (1536) de la catedral, cuya
gran escena de la Asunción se encuentra influida por el retablo de
Forment en el Pilar (láms. 60, 61). Sus numerosos relieves revelan gracia y vida en el arte de componer y gran dominio de la técnica de la
escultura en madera.
El tercer gran maestro de la escuela parece haber sido Morlanes
el Mozo, muerto ya a mediados de siglo, que termina la portada de
Santa Engracia, de Zaragoza. Obra de más fama que calidad es, por
último, la de los relieves de la sillería de la catedral del Pilar, debidos
a los escultores Obray y Lobato.
En Cataluña, donde hemos visto trabajar a Forment en el retablo
de Poblet, el principal escultor es el vasco Martín Diez de Liatzasolo,
que se establece en Barcelona al comenzar el segundo tercio del siglo.
Sus obras principales son el Tránsito de la Virgen, del Museo de Barcelona, y el Entierro de Cristo, de la iglesia de Tarrasa (1539).
LA
ESCULTURA
CASTELLANA
DEL
SEGUNDO
TERCIO
DEL SIGLO.
ORDÓÑEZ
Y SILOE.—La escultura castellana de esta nueva etapa del Renacimiento
se distingue por abandonar el estilo cuatrocentista, dominante en el
primer tercio del siglo, y mostrarse cada vez más influido por el dramatismo miguelangelesco.
Aunque la verdadera capital de la escultura castellana radica alora
en Valladolid, preciso citar a la cabeza de los propagadores del nuevo
estilo a los burgaleses Bartolomé Ordóñez y Diego Siloe, que estudian
en Italia. Ordóñez (t 1520) es un escultor de primer orden, que, desgraciadamente, muere joven. El es, probablemente, el primero que de
una manera franca emplea las formas miguelangelescas. Las primeras
16-19—DONATELLO: S. Jorge, S. Juan, Nicolo de Uzzano, S. Juanito.
20-22.—DONATELLO:
David—VERROCHIO:
23-25.—DONATELLO: Gattamelata—QUERCIA:
VERROCHO:
David.—DONATELLO:
Sepulcro
Colleoni.
de H i l a r i a
Cantoria.
de
Careto.—
•
26-28—ROBBIA : Cantoria.—DESIDERIO
*> )
DE SETIGNANO: Marietta
Strozzi.
A. DI DUCCIO-
Virgen.
29-32 —LAURANA: Busto.—MIGUEL ANGEL: Virgen de la escalera, David, J. de Médicis.
33-35.—MIGUEL ANCEL: Moisés, David, Esclavo.
escultura
del
renacimiento
en
españa
81
noticias que de él tenemos le presentan en Nápoles esculpiendo, en
unión de su paisano Diego Siloe, el retablo de mármol de San Giovanni
a Carbonara, donde, al parecer, se le debe el gran relieve de la Adoración de los Reyes. Dos años más tarde se encuentra ya en Barcelona
trabajando, también en unión de su paisano, en el trascoro y en la
sillería de la catedral. En los bellísimos relieves de mármol de aquél,
dedicados a la vida de Santa Eulalia, y en los de madera de la sillería,
de carácter más decorativo, nos dice cómo sabe fundir los gestos
terribles miguelangelescos con no pocos recuerdos donatellianos, inspirados por una gracia todavía típicamente cuatrocentista. Entre los
relieves de la sillería merece destacarse el del Entierro de Cristo, digno
de Donatello, y entre los del trascoro, el de Santa Eulalia (lám. 62) ante
el magistrado.
Colabora con Ordóñez en el coro barcelonés, entre otros, el escultor
de Metz, Juan Monet, uno de los principales introductores del Renacimiento en Bélgica y Holanda, donde goza de gran fama.
El deseo de adelantar la ejecución de estos relieves y de varios monumentos sepulcrales decide a Ordóñez a trasladarse a Carrara, donde
muere poco después. El más importante de estos últimos es el de Don
Felipe y Doña Juana (fig. 233), de la Capilla Real de Granada, en que
emplea el tipo tumular de frentes verticales y no inclinados, como los
de Fancelli. Agrega al modelo de éste una urna con- las estatuas yacentes de los monarcas; es decir, un segundo cuerpo, que rompe con la
simplicidad del de los Reyes Católicos, en la misma capilla. Lo decoran
relieves tan bellamente compuestos como los de Barcelona. Aunque
no llega a terminarlo, también es obra de primer orden de nuestro
Renacimiento el sepulcro del Cardinal Cisneros (fig. 232), de Alcalá
de Henares, muy dañado por la última guerra y la vergonzosa incuria
posterior. Como obra de bulto redondo, merece recordarse la Virgen
con el Niño, de la catedral de Zamora.
Escultor también de muchos quilates es s u compañero Diego Siloe (t 1563). Aunque su vida es larga, como abandona la escultura en
plena juventud, al marchar como arquitecto a Granada (1528), su labor
escultórica es muy reducida. Ya hemos visto corno colabora en Nápoles
y Barcelona con Ordóñez. En Burgos, además de la decoración de
la Escalera Dorada de la catedral, ejecuta con Vigarni el retablo mayor (1523) de la capilla del Condestable, donde, además del grupo de
la Presentación, esculpe en el banco la Visitación. El Cristo
muerto
y el San Jerónimo penitente de los retablos laterales de la misma capilla ponen bien de manifiesto sus dotes de escultor. Pero, aparte de estas
obras de la catedral burgalesa, existen otras importares en diversas
6
82
alonso
berruguete
partes de Castilla. Sirvan de ejemplo el sepulcro de frentes cóncavos
en talud del patriarca Fonseca, de Santa Ursula, de Salamanca, y el
bello relieve del Bautista (lám. 63) del Museo de Valladolid. No obstante que en Granada se consagra a la arquitectura, pueden recordarse
el Cristo a la columna, de San José, de Granada, de dramatismo extremado, y el relieve de la Virgen con el Niño, de la sillería del coro de
San Jerónimo, en el que resucitan sus recuerdos donatellianos.
ALONSO BERRUGUETE.—Ausente Siloe de Burgos y muerto joven Bartolomé Ordóñez, el porvenir de la escuela burgalesa se trunca, y la
gran escuela renacentisa castellana termina formándose en Valladolid
gracias a la presencia de Alonso Berruguete y, desde pocos años más
tarde, del francés Juan de Juni, animados ambos, pese a sus diferencias esenciales, por el mismo fuego miguelangelesco. Una importante
serie de escultores de segunda ñla, influidos por estos dos grandes maestros, completa el cuadro de la escuela vallisoletana.
Alonso Berruguete (1488-90 t 1561), natural de Paredes de Nava, en
Tierra de Campos, es hijo del pintor Pedro Berruguete y se forma en
Florencia y en Roma. No faltan en él huellas de escultores florentinos
como Ghiberti, pero su principal fuente de inspiración es Miguel Angel,
pues hasta es posible que sea el joven español que copia el cartón de
la guerra de Pisa de aquél, citado por el Vasari. Consta, además, y sus
obras son testimonio de ello, que copia también el grupo del Laoconte
recién descubierto (1506) en Roma. Toda esta serie de modelos no hace
sino dar forma a su afán de movimiento y a su temple intensamente
dramático, que movimiento y expresión dramática son las aspiraciones
a que sacrifica casi todos los demás valores plásticos. Berruguete es
artista que trabaja de prisa. El intenso arrebato de sus personajes habla
más del fuego impetuoso con que fueron trazados, que de un deseo de
perfección, y tan es así, que, aun no debiendo olvidarse que los más de
sus relieves y estatuas se hacen para retablos de ciertas proporciones
y que forman parte de un gran conjunto decorativo, adolecen con frecuencia de lamentables incorrecciones. Sin embargo, también debe tenerse presente que esas estatuas de retablos han sido concebidas para
ser contempladas en el marco de éstos, y que salvo en contados casos,
no ofrecen más que muy pocos puntos de vista. Al parecer, los retablos
decorados por sus esculturas son también obra suya, pudiendo notarse
en algunos de ellos su esfuerzo por romper con la estrecha cuadrícula
tradicional, y su deseo de crear grandes escenarios de columnas muy
finas que apenas se advierten entre el remolino e ímpetu de sus figuras.
Figs. 232, 233.—Ordóñez: Sepulcro de Cisneros y de Don Felipe y Dona Juana, en
Alcalá y Granada. (Argilés.)
Figs. 234-236.—Berruguete: Retablo de la Adoración de los Reyes y sepulcro del
cardenal Tavera.—Leoni: Sepulcro de Felipe II, Escorial. (Argilés,
Delojo.)
Fig. 237.—Leonardo de Vinci: La Cena, Milán.
84
alonso
berruguete
Berruguete, tan original en tantos aspectos, como veremos, llega a crear
escenarios esencialmente barrocos.
El retablo más antiguo que conocemos del artista es el de Olmedo (1527), hoy en el Museo de Valladolid, donde se nos muestra con
todo su intenso sentido dramático y con sus frecuentes incorrecciones.
En 1532 crea una de sus primeras obras maestras: el retablo de San
Benito, conservado en el mismo museo. Compónese de varias escenas
en relieve, figuras de bulto redondo e historias de pintura. Los relieves representan historias benedictinas y de la vida de Jesús; no
obstante la vida intensa de algunas figuras y de la expresión de las
cabezas, como la de los caballos de la conversión de Totila o la de
San Benito moribundo, están, en general, torpemente compuestos. Su
parte más bella son las estatuitas y grupos de los intercolumnios. El SanSebastián (lám. 65), con el movimiento de huida de su cuerpo de adolescente hacia el tronco del árbol, ofrece una mezcla de temor y de gracia que hace pensar en Donatello y en el Miguel Angel joven. Pero
donde su sentido dramático se expresa en forma más aguda es en el
grupo de Abraham e Isaac (lám. 66) —inspirado en modelos de Donatello
y Miguel Angel— y en el San Jerónimo (lám.67), cuyo arrebato místico
alcanza alturas a que sólo sabrá elevarse años después el Greco. En
varias de las restantes estatuitas (lám. 68) es muy sensible la influencia
del Laoconte.
Antes de terminar esta misma década, en 1537, esculpe el retablo de la Adoración de los Reyes (fig. 234, lám. 64), de Santiago de
Valladolid. Las grandes columnas que en Olmedo recorren sus dos
cuerpos encuadrando el retablo, aunque más delgadas, persisten aquí,
pero las pequeñas llegan a desaparecer en el gran cuerpo principal para
crear un amplio escenario de toda la anchura, donde poder desarrollar
la escena de la Adoración, animada por el más intenso movimiento y
por las más arrebatadas actitudes, inspirados por los frescos de Miguel
Angel en la Sixtina.
Este mismo fuego anima el choque de las figuras de la Virgen y de
Santa Isabel en la escena de la Visitación, de la iglesia de Santa Ursula,
de Toledo, choque violento en que transforma nuestro escultor el elegante saludo cortesano en que convierte el tema Ghirlandajo (lám. 117).
En el camino de sus geniales atisbos de barroquismo, que tantos
años tardarán todavía en sospechar los italianos, el límite máximo lo
acusan sus dos magnas Transfiguraciones
(lám. 70) de la catedral de
Toledo (1543-1548) y del Salvadoi d e Ubeda (1559), las dos creaciones
capitales de bulto redondo de su última época.
escultura
del renacimiento
en
españa
85
Pero la obra capital de este período, de que forma parte la Transfiguración toledana, es la hermosa serie de relieves (lám. 69) de la mitad
de la sillería del coro, cuya otra mitad ejecuta Vigarni. Son figuras de
santos y profetas que, arrebatados por una intensa vida interior, constituyen la galería de místicos más maravillosa producida hasta entonces
por el arte español y cuya fecunda semilla ha de florecer pocos años
después en el Greco. Labrados en madera sin policromía alguna, puede
apreciarse en ellos la finura de modelado de que es capaz el escultor
de Paredes de Nava.
Berruguete, con el sepulcro del Cardenal Javera, del hospital de
Afuera, de Toledo, agrega un nuevo eslabón a la brillante serie iniciada
por Fancelli. En el rostro del Cardenal, interpretado con intenso realismo, utiliza la mascarilla del difunto (fig. 235).
JUAN DE J U N I . OTROS E S C U L T O R E S . — E l otro gran maestro de la escuela, o, como dice un contemporáneo suyo vallisoletano, «uno de los mejores maestros de escultor que hay en España, quitando a Berruguete»,
es el francés Juan de Juni (f 1577). Como hemos dicho, desliza su carrera por los mismos cauces miguelangelescos que Berruguete. Pero ¡ qué
abismo no le separa del escultor castellano! ¡ Qué frescura y qué ingenuidad no respiran las obras de Berruguete, siempre hechas de prisa,
y qué cantidad de preparación y de estudio no se ven tras las creaciones
del francés! Un escultor de su tiempo le acusa de haber necesitado
cinco años para hacer «tan poca cosa» como el Entierro de Cristo, del
convento de San Francisco, y con frecuencia se le reprocha, con motivo
del ruidoso pleito del retablo de la Antigua, su falta de fecundidad. En
cambio, uno de sus testigos dice de su proyecto para aquel retablo, como
queriendo traslucir algo de las teorías artísticas de Juni, «que tiene en
sí otro secreto y entendimiento más de lo que parece».
Juni es rin enamorado de lo grandioso; más aún: de lo gigantesco.
Sus personajes, de rostros anchos y hermosos, son siempre corpulentos.
No son de temperamento nervioso, como los de Berruguete, capaces
de dispararse hacia el mundo exterior en el primer arrebato, en un
rápido y fácil movimiento corporal. Por el contrario, se retuercen sobre
sí mismos con esos movimientos angustiosos del que prefiere consumir
en su interior el fuego de su pasión. En el fondo, es uno de los grandes
manieristas del Renacimiento, en el que al sentido de lo gigantesco de
Miguel Angel se agregan esa inquietud y esa angustia de espacio que
distinguen a la pintura florentina de la segunda década del siglo. Es
muy probable que, además, haya influido, en su manera de plegar los
ropajes, J. della Cuercia, y en algunas actiudes, modelos venecianos.
86
juan
de
juni
En la cuarta década del siglo le encontramos en León (1533-1538),
trabajando en San Marcos, y a esa época deben de pertenecer el Descendimiento y un retablo del claustro, ambos de piedra. En el retablo de
la Concepción de Rioseco (1538) crea ya una de sus obras maestras. En
el Abrazo (lám. 78) en la Puerta Dorada, que ocupa el primer cuerpo,
encontramos una de esas compactas composiciones tan típicamente suyas, de grandiosas figuras angustiosamente apretadas por la arquitectura. Y con análogo esfuerzo se abre paso en su hornacina del segundo
cuerpo la Inmaculada (lám. 79), fruto de aquella simbólica unión.
Su obra de mayores proporciones es el ya citado retablo de la iglesia de Santa María de la Antigua (1544-1562), hoy en la catedral, cuya
traza, debida al propio Juni, carece de precedentes en la escuela. La
forma admirable cómo se encuentran enlazadas entre sí la arquitectura
general, las esculturas, los relieves y las diversas piezas decorativas, lo
convierten en el retablo más orgánico y original que el Renacimiento
ha dejado entre nosotros. Pero sus dos creaciones más conocidas son
el Santo Entierro y la Piedad, que con diferencia de casi treinta años
esculpe para Valladolid (1543) y para la catedral de Segovia (1571). El
Santo Entierro (lám. 73), de Valladolid, hoy en el museo, es de bulto
redondo, y a la vista de figuras como éstas se explica que afirmase un
contemporáneo que «vale más el espíritu de una de las hechas por
Juni que todo lo hecho por Giralte». Presos del más intenso dolor se
retuercen en angustiosas actitudes en torno al gigantesco cuerpo de
Cristo muerto, seis personajes concebidos como para encajar unos en
otros (láms. 76, 77). Y este mismo sentido típicamente manierista culmina en la Piedad (láms. 74, 75), de Segovia, donde los soldados de los
intercolumnios reiteran el tema un tanto sansonista de los cuerpos humanos pugnando por vencer la presión de los elementos arquitectónicos.
La escultura más popular de Juan de Juni es la Virgen de los Cuchillos (láms. 71, 72), de la iglesia de las Angustias, de Valladolid, donde
la expresión trágica, el sentido del movimiento típico de su autor, de
pura estirpe miguelangelesca —piénsese en la Virgen de San Lorenzo
de Florencia— y el ansia de grandiosidad, se aúnan para crear una de
las obras maestras de la escultura renacentista.
De los escultores vallisoletanos de segunda fila merecen recordarse
los discípulos y colaboradores de Berruguete, Francisco Giralte (t 1576)
e Isidro de Villoldo, autores, respectivamente, del retablo y sepulcros
de la Capilla del Obispo, de Madrid, y del retablo de la sacristía de la
catedral de Avila. A los Corral se deben las yeserías de la capilla de
escultura
del renacimiento
en
españa
87
los Benavente (1551), de Rioseco, en la que la decoración escultórica
renacentista alcanza extremos de riqueza inigualados hasta ahora.
En Andalucía no se forma una verdadera escuela. Deben citarse, sin
embargo, en Sevilla, al flamenco Roque Balduque, autor de Vírgenes
con el Niño (lám. 80) bastante uniformes e inspiradas, entre las que
destaca la del hospital de la Misericordia (1558), y al castellano Bautista Vázquez (t 1589), autor de varios de los relieves de la sala capitular de la catedral (1581-1586).
E L ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO: BECERRA Y ANCHETA.—Las obras de El
Escorial dan lugar en nuestra escultura a un nuevo capítulo italiano,
en el que se proscribe la madera y se emplea el bronce. Es el de los
ya citados León Leoni (t 1590) y su hijo Pompeyo Leoni. Del primero
poseemos en España la estatua de Carlos V (lám. 81), del Museo del
Prado, donde la contraposición entre la figura triunfante del César y
la del Furor vencido está expresada con grandiosidad. La armadura,
que se desmonta, permite convertir la estatua en un retrato desnudo
como los de los emperadores romanos.
Por sus modelos se funden las esculturas del retablo mayor (15821590) de El Escorial, pero lo más importante son los grupos funerarios
de Carlos V y de Felipe II (fig. 236, lám. 82), con sus respectivas familias, concebidos con solemnidad más española que italiana. El bronce
dorado y las incrustaciones de colores de las estatuas hacen que los
grupos destaquen suavemente en la media luz de la capilla mayor, y
su actitud y expresión graves, encuadradas por las monumentales columnas, las incorporan al ambiente majestuoso del templo. Obra exclusiva
de Pompeyo es la escultura orante, de mármol, de la infanta doña Juana,
de las Descalzas Reales de Madrid. Muerto ya Felipe II, da el modelo
(1601) de las estatuas orantes de bronce de los duques de Lerma, del
Museo de Valladolid.
Al lado de este escultor italiano trabaja, en piedra, para El Escorial el toledano Juan B. Monegro (t 1621), cuyas principales obras son
los Evangelistas y los Reyes de Judá (1584), en los patios de esos nombres.
La reacción que esta estatuaria escurialense significa con su clasicismo y con su tono solemne, contra el dramatismo y el afán de movimiento de la del segundo tercio del siglo, se había manifestado antes
fuera de la corte. Uno de los rasgos más destacados de esta última etapa
renacentista es su entusiasmo por los tipos hercúleos del Miguel Angel
del Juicio final y de la Capilla Paolina. Figura a la cabeza del nuevo
estilo el andaluz Gaspar Becerra (1520 t 1570), pintor y escultor edu-
88
becerra
y
ancheta
cado en Roma, que, al regresar a su patria, poco antes de 1560, se establece en Valladolid y entra como pintor al servicio del monarca. Su
obra principal de escultura es el retablo de la catedral de Astorga (1588)
(lámina 83), donde hace buen alarde de los hercúleos modelos miguelangelescos y de las composiciones escalonadas típicamente manieristas,
todo ello en un tono frío, que hoy nos entusiasma mucho menos que
a sus contemporáneos, entre los que Becerra goza de gran fama. Este
mismo estilo miguelangelesco encuentra otro ilustre cultivador en Ancheta (t 1592), que trabaja en las provincias vascas en el norte de Castilla la Vieja y en Aragón. Al parecer, comienza su carrera en el retablo
de Santa Clara, de Briviesca, figurando entre sus obras posteriores las
de Valmaseda y Aoíz. Tal vez su creación más perfecta sea el de alabastro, de la Trinidad de Jaca (lám. 84), donde nos pone de manifiesto
que no sólo asimila las formas del maestro, sino su ideal de grandiosidad.
Sin el exaltado miguelangelismo de los escultores anteriores, representa esta etapa de reacción clásica, en Valladolid, Esteban Jordán
(1535 t 1600), a quien se debe el retablo de la Magdalena, en la misma
capital.
36-38.—MIGUEL
3 9 4 3 . — M I G U E L ANGEL:
ANGEL:
Moisés. Piedad, Vaticano. Piedad, Milán.
Día, Noche.— CELLINI: Perseo.—BOLONIA: Mercurio, Rapto
de las sabinas.
44-47.—COLOMBE: Virgen.—TORRIGIANO: Virgen, Sepulcro de Enrique VII, S. Jerónimo.
CAPITULO V
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ITALIA
HASTA FINES DEL SIGLO X V
Los PREGIOTESCOS.—La pintura italiana del siglo X I I I anterior a Giotto
se mantiene fundamentalmente dentro de las normas generales del
estilo bizantino de la centuria anterior, es decir, del estilo que los italianos del Renacimiento denominan la maniera greca. Cultivador de ese
estilo en Roma a fines del siglo XIII es Torriti, a quien se debe el mosaico de la Coronación (lám. 85) de Santa María la Mayor. Más progresivo
es Pietro Cavallini, que vive en Roma y se f o r m a con los maestros
romanos del mosaico. El mismo emplea preferentemente esa técnica
hacia 1300. En sus mosaicos de escenas evangélicas, de Santa María
in Transtevere, dentro de la monumentalidad propia de este género de
pintura, se distingue por su grandiosidad romana, pero, sobre todo, por
la expresión de los rostros, donde apunta ya el naturalismo d e la nueva
era. Esa expresión naturalista se intensifica considerablemente en los
frescos de la iglesia de Santa Cecilia, donde las formas se hacen más
redondas y blandas (lám. 86).
Pero esa ráfaga de vida que anima las figuras del artista romano
puede decirse que casi desaparece en el resto de ]a pintura italiana,
cuya calidad es, por otra parte, notablemente inferior. La misma Toscana, donde habrá de producirse la gran revolución pictórica al comenzar la centuria siguiente, no crea nada equiparable. Por su interés iconográfico, sobre todo, merecen recordarse los Crucificados, recortados
en tabla, y a veces con ensanchamientos laterales para escenas de la
Pasión. A mediados del siglo XIII, el cuerpo se arquea hacia la izquierda,
adoptando una actitud muy típica de la escuela toscana de la segunda
mitad de esa centuria, y distinta de la m á s generalizada en Occidente
de la escuela gótica francesa. El pintor de nombre conocido más ilustre
90
giotto
de este período es Giunta Pisano, autor del Crucifijo firmado del segundo cuarto del siglo X I I I , de la Basílica de Asís (lám. 87). Durante la
segunda mitad del siglo la actividad pictórica en la región es grande
y no faltan obras firmadas, pero ninguna de ellas aporta novedad de
mayor interés.
El único artista que sabe percibir muy levemente el norte de la
nueva era es Cenni Cimabue, que debe de nacer a mediados del siglo X I I I . Florentino, y formado, al parecer, con ciertos pintores de Bizancio que trabajan en la ciudad del Arno, aunque viene dándosele desde
el Renacimiento papel preponderante en la renovación pictórica, se
mueve, sin embargo, dentro de la maniera greca, dejando ver solamente
en la expresión de algunos rostros el deseo de inspirar en la naturaleza.
En su gran tabla de los Uffizi nos presenta a la Virgen (lám. 88) en su
trono sostenido por cuatro ángeles simétricamente dispuestos, con la
cabeza inclinada y dirigiendo la mirada hacia el espectador a la manera
bizantina, e igualmente bizantinos los convencionales pliegues realzados con oro de sus ropajes. La pintura mural renacentista italiana es
al fresco, y la de caballete, al temple.
FLORENCIA: G I O T T O . — E l artista que reacciona de manera decidida
contra los convencionalismos y el amaneramiento de la maniera greca
es el discípulo de Cimabue, Giotto di Bondone (t 1337), cuya actividad
corresponde ya a la primera mitad del siglo Xiv. Lo revolucionario de
su estilo y la sorpresa que causa a sus contemporáneos dan lugar a una
leyenda que dos siglos más tarde, cuando ese estilo por él iniciado ha
producido la gran pintura del Renacimiento, nos refiere el Vasari en
términos análogos a éstos. En un pueblecito próximo a Florencia nace
a fines del siglo X I I I un niño que al cumplir los doce años es enviado
por su padre a cuidar de un rebaño de ovejas. Pero la inclinación por
el dibujo es en él tan profunda, que entretiene sus largas horas en representar sobre la tierra o sobre las piedras cuanto tiene a la vista.
Cierto día pasa junto a él Cimabue, precisamente en el momento en que
dibuja una oveja. Asombrado el entonces famoso pintor de que la
copiase del natural —ritraeva una pécora di naturale, senza avere imparato de altri che della natura— le invita a marchar con él, a lo que
el joven Giotto accede gustoso. Trasladado a Florencia, no sólo aprende
con rapidez el estilo de su maestro, sino que, entregado al estudio de
la Naturaleza, logra desterrar la maniera greca y crear la buena pintura moderna, o, lo q u e es lo mismo, pintura renacentista. Como tantas otras leyendas, es probablemente falsa en sus detalles, pero en el
fondo refleja exactamente lo que Giotto representa, en la. historia de la
pintura
del renacimiento
en
italia
hasta
fines
del
s. x v
91
pintura. Giotto vuelve valientemente la espalda a los convencionalismos
y formulismos del estilo bizantino y mira cara a cara a la naturaleza.
Claro que como la historia de la pintura no es sino una parte de la
historia del espíritu humano, ese amor de Giotto por la naturaleza no
es un fenómeno aislado, sino el reflejo de las doctrinas de San Francisco de Asís, muerto en 1226, que predica el amor de Dios en sus criaturas, por humildes que sean, y San Francisco, a su vez, no es sino
uno de los portavoces de la gran corriente espiritual que en arte produce el estilo gótico. Giotto es el intérprete genial de la nueva iconografía, impregnada de sentido humano, de los predicadores y escritores
franciscanos.
El naturalismo no impide a Giotto concebir las escenas con monunumentalidad extraordinaria. La monumentalidad es categoría propia de
la pintura en mosaico de sus predecesores, pero en él responde también a su propia sensibilidad y adquiere caracteres diferentes: ante
sus corpulentos personajes se adivinan ya las grandiosas figuras de
Masaccio y Miguel Angel. En este tono mayor es la cabeza de una
familia gloriosa. La otra nota más destacada del temperamento de
Giotto quizá sea su hondo sentido dramático. Nadie representa antes
que él en forma tan intensamente expresiva el tema de la Piedad (lámina 95); los gestos y las actitudes de los personajes no los copia de
sus predecesores, sino que los ve en los momentos de dolor y desesperación de sus convecinos. Contemporáneo y paisano de Dante, ofrece con él, en este aspecto, indudable parentesco espiritual. Testimonio
de su mutua estimación son los versos en que el poeta nos dice cómo
Giotto ha superado el estilo de Cimabue —Credete Cimabue nella pintura / Tener lo campo, ed ora ha Giotto el grido / Si che la fama de
colui oscura— y el retrato de Dante, por Giotto, del palacio del Podestá.
En su interpretación del paisaje, aun utilizando los convencionalismos bizantinos, se distingue por su sobriedad y su monumentalidad
características.
La obra principal de Giotto es la serie de pinturas al fresco de la
iglesia de la Arena de Padua (1303). En sus paredes laterales representa en varias filas diversas historias evangélicas (láms. 89, 90) y a
los pies el Juicio Final, en cuya parte inferior retrata al donante, Enrique Scrovegni, ofreciendo el templo a la Virgen.
Aparte de este gran ciclo de pinturas murales, consérvase en Florencia alguna capilla decorada por él, como la Bardi (1316), de Santa
Croce; pero, contra lo que se ha supuesto por mucho tiempo, no parece que pueda atribuirse sino a' sus discípulos la gran serie de historias de San Francisco, de la iglesia alta del santo de Asís, donde por
92
siena
no tratarse de la rígida iconografía evangélica, anquilosada por varios
siglos de repetición, sino de temas que se interpretan por primera vez,
y cuyo protagonista ha muerto poco más de medio siglo antes, la
inspiración naturalista del pintor puede manifestarse sin el freno de
la tradición. Allí aparecen representados los típicos temas de la iconografía del Poverelto de Asís predicando a los hermanos pájaros, partiendo la capa con el pobre, etc. Es la ilustración gráfica más elocuente y completa de la literatura piadosa que tan rápidamente nace al calor
del recuerdo del apóstol de la pobreza; el gran homenaje que la nueva
pintura rinde a uno de sus padres espirituales.
Giotto cultiva también la pintura en tabla. Su Virgen con el Niño
(lámina 91), del Museo de los Uffizi, es pintura hecha al temple y,
como sucederá hasta mediados del siglo xv en Italia, sobre fondo de
oro. Verdadera matrona romana sobre un trono gótico, su comparación con la de Cimabue pone bien de relieve la novedad del estilo
giottesco.
Durante el resto del siglo, la pintura florentina es esencialmente
giottesca, sin que, en realidad, aporte novedades importantes, no obstante la indudable valía de sus cultivadores. Figuran entre éstos, todavía en la primera mitad del siglo, Tadeo Gaddi (t 1366), a quien se
debe la decoración de la capilla Baroncelli de Santa Croce, y Andrea
Orcagna (f 1368), autor del políptico del Salvador, de Santa María Novella (1359) y miembro de una activa familia de pintores, a la que se
deben las grandes figuras murales del Paraíso, el Juicio Final y el Infierno, de la misma iglesia. De Tadeo Gaddi se consideran las historias
de San Eloy, del Museo del Prado. A Orcagna se atribuye también, aunque sin fundamento, el popular fresco del Triunfo de la Muerte, del
camposanto de Pisa, de sorprendente realismo. En la segunda mitad
del siglo, la figura más progresiva es Andrea Bonaiuti, de Florencia,
que se deja influir por la -vecina escuela senesa y pinta al fresco la importante alegoría de las Artes liberales (1365), de la capilla de los españoles de Santa María Novella, donde al pie de cada una de aquéllas
figura a su más ilustre cultivador.
S I E N A : DUCCIO, S I M O N E MARTINI Y LOS L O R E N Z E T T I . — L a otra gran escuela trecentista radica en la misma Toscana, en la vecina Siena, la
rival de Florencia.
La mística ciudad de Siena disfruta en esta época de intensa actividad pictórica. De vida tan corta que no rebasa el f n de siglo, sus
rasgos más destacados son su sentido lírico y su apego al estilo tradicional o, lo que es igual, su bizantinismo. Agrégase a ello en su segunda
pintura
del renacimiento
en italia
hasta
fines del
s. xv
93
etapa la influencia del gótico francés, que contribuye en no pequeña
medida a crear un sentido de la forma más blando y flexible. Frente
al tono giottesco fuerte y dramático, distingüese la escuela senesa por
su gracia y elegancia ligera. Debido al estilo más arcaizante del fundador y a la gran personalidad de sus sucesores, el estilo evoluciona
más que en Florencia.
El patriarca de la escuela es Duccio de Buoninsegna (t 1311), quien
ya en 1285 pinta la Madonna Rucellai (lám. 92), la que, dentro de su
aspecto esencialmente bizantino, descubre una leve expresión de ensueño que persistirá en la escuela. Pero su gran obra es la Maestá (lámina 98), cuyo traslado (1310) procesional desde el estudio del pintor
al altar mayor de la catedral resulta un acontecimiento. Es un gran
tablero ligeramente apaisado, en cuyo anverso aparece la Virgen en
majestad sentada en su trono y rodeada por los ángeles y santos patrones y mártires de la ciudad, mientras en el reverso se presentan
numerosas escenas de la vida de Jesús (láms. 97, 99). Pese al tono
grave y solemne de la gran composición de la Virgen rodeada de santos,
cuyo bizantinismo es patente, tanto en el conjunto como en los menores detalles, el aire fino y elegante que anima a las figuras es vivo
reflejo de la delicada sensibilidad senesa. Y esa misma gracia leve y
sutil se hace aún más sensible en la interpretación de las deliciosas y
pequeñas historias del dorso.
El segundo gran maestro de la escuela es Simone Martini (t 1344).
De una generación posterior a Duccio, su estilo es considerablemente
más avanzado. El bizantinismo pierde tanto terreno que, de ser el elemento preponderante, pasa muy a segundo término. El sentido senés
de la elegancia, derivado por sugestión del gótico en pro de lo curvilíneo, hace que sus figuras, al abandonar la rigidez bizantina, se tornen Mandas y flexibles, y sus rostros graciosos y expresivos. La nota
suave y femenina da un paso decisivo en Simone Martini.
Lo mismo que Duccio, pinta una Maestá (láms. 94, 100), la gran
pintura mural de la Virgen rodeada de santos y bajo palio sostenido
por ángeles (1315), del Ayuntamiento. Sólo cinco años posterior a la
de Duccio, la diferencia es notable, tal vez no menor que la existente entre Cimabue y Giotto. En la divina asamblea ha desaparecido
todo rasgo de rigidez; las figuras que rodean a la Virgen se mueven
con suavidad y soltura, y la monotonía y reiteración de las actitudes
han disminuido también considerablemente. Pero donde el fino sentido
de lo curvilíneo alcanza valor decorativo extraordinario es en su delicadísima tabla de la Anunciación (1333) (lám. 101), una de sus últimas
obras y sin duda de las creaciones más seductoras de la pintura trecen-
94
escuela
florentina
del
siglo
xv
tista. Si en la Anunciación culmina la elegancia y el sentido decorativo
del autor, en los frescos de San Martín (1316), de la iglesia b a j a de
Asís, vuelca toda la delicada poesía de su temperamento. En el gran
fresco de Guidoriccio (1328), del Ayuntamiento de Siena, al mismo
tiempo que nos reitera su admirable sentido de lo decorativo y de la
elegancia, ofrece el primer gran retrato ecuestre de la pintura moderna (lám. 93).
Con motivo del cisma de Occidente, Simone Martini se traslada a
Aviñón, lo que, al mismo tiempo que le permite conocer más de cerca
el arte gótico, contribuye a difundir la influencia de su propio estilo.
La última etapa de la escuela está representada por los hermanos
Lorenzetti, quienes con frecuencia parecen haber heredado el sentido
poético de Simone Martini. Ambroggio es el continuador de las grandes composiciones murales del Ayuntamiento. A él se deben (1337) las
cuatro grandes alegorías de la Paz (lám. 103), representada b a j o la
forma de una joven matrona acompañada en su estrado por la Fortaleza y la Prudencia; del Buen gobierno (lám. 102) en la ciudad; del
Buen gobierno en el campo y del Mal gobierno. Lorenzetti pinta con
este motivo gran número de figuras alegóricas (lám. 96) y de escenas
de vida profana, donde comenta los efectos del buen y del mal gobierno, ordenándolas con grandiosidad y gracia narrativa. De Pietro Lorenzetti es la bella pintura de la Virgen entre dos santos, de San Francisco de Asís, donde, b a j o la suavidad de expresión y el blando modelado típicamente senés, se percibe un dramatismo que parece aprendido en Giotto.
Como q u e d a dicho, después de estos cuatro grandes pintores, todos
ellos de acusada personalidad no obstante su estrecho parentesco espiritual, la vena pictórica senesa se agota y no vuelve a producir ningún pintor de categoría. La fecundidad florentina al comentar la nueva centuria, p o r el contrario, es cada vez mayor.
ESCUELA FLORENTINA DEL SIGLO XV.—Durante el siglo xv el naturalismo que i n s p i r a la g r a n renovación giottesca continúa siendo resorte
de primer o r d e n en la evolución renacentista. Los pintores aprenden
a representar cada vez mejor el cuerpo h u m a n o , y los rostros, conforme avanza el tiempo, son también m á s variados. Por primera vez
se hacen verdaderos retratos en los que se copian fielmente los rasgos
del retratado. Paralelamente a esta sana inspiración naturalista, la
escultura clásica ejerce en los pintores cuatrocentistas una influencia
altamente beneficiosa, t a n t o en las actitudes y en la mímica como en
la interpretación de los ropajes, aunque, en cuanto a la primera, no
pintura
del renacimiento
en italia
hasta
fines
del
s. xv
95
debe olvidarse la gran parte que corresponde al pueblo mismo florentino, tan naturalmente elegante en sus movimientos. En realidad,
la figura humana se transforma siguiendo un proceso análogo al visto
en la escultura. Y, lo mismo que en la figura humana, se avanza en
la interpretación del paisaje. Aunque a principios del siglo continúan
estilizándose los montes según la tradición bizantina, las formas redondeadas, mucho más naturales, terminan por desplazar los convencionales cortes de los montes giottescos, y a fines del siglo el paisaje se convierte, en alguna escuela, en elemento capital del cuadro.
Los ingenuos escenarios arquitectónicos trecentistas, por otra parte,
además de trocar sus formas góticas por las renacentistas, gracias a
la honda preocupación de los florentinos por la perspectiva, concluyen siendo de perfección admirable. La luz interesa ya como elemento
de primer orden en el cuadro, e incluso, cargada de poesía, constituye
la preocupación fundamental de. uno de los principales maestros. En
Venecia, por último, se descubre que el porvenir de la pintura está en
el predominio del color sobre la línea. Nunca la pintura ha evolucionado tanto en el espacio de un siglo.
Como en arquitectura y escultura, la primera generación es decisiva para los destinos de la pintura cuatrocentista. Es la generación
que termina cuando Cosme de Médicis (t 1464) rige los destinos de
la ciudad. Gracias a su habilidad y talento, Florencia goza de largo
período de paz y prosperidad, y la presencia en la ciudad del patriarca
de Constantinopla, del emperador bizantino e incluso del propio Pontífice con motivo del concilio, contribuyen a realzar su esplendor. Cosme, que los tiene de huéspedes, robustece su prestigio, que redunda
en beneficio de las artes. El llega a ser el primer gran mecenas del Renacimiento. Nadie simboliza mejor que él estos primeros años dorados
del cuatrocentismo. Bajo su mandato construye Brunelleschi la cúpula
de la catedral, y las iglesias de San Lorenzo y del Espíritu Santo; por
su encargo labra Michelozzo, para su familia, el palacio Ricardi, y
decora Fra Angélico el convento de San Marcos. Su escultor preferido
es Donatello, que le esculpe la Judit, símbolo de su triunfo.
FRA ANGÉLICO.—Después de un primer momento en que Fra Lorenzo Monaco (t 1425) (lám. 111), siguiendo el gusto del estilo internacional coetáneo, exalta el amor a lo curvilíneo, ya comentado en Simone Martini, y alarga las figuras con criterio esencialmente decorativo, aparece una figura de primer orden: Guidolino Di Pietro
(1387 t 1455), que al vestir el hábito de Santo Domingo toma el nombre de F r a Ciovanni da Fiésole, y después será conocido con el de Fra
96
fra
angélico
Angélico. Es en cierto grado un maestro de trasición, y, desde luego,
menos progresivo que otros pintores contemporáneos, quizá en buena
parte porque su temperamento místico no es el más apropiado para dejarse obsesionar por el modelo ni por las actitudes y gestos grandiosos.
Es pintor esencialmente religioso y su actitud ante los temas que representa es la de la más humilde reverencia. Ningún pintor ha interpretado de manera más pura, serena y devota los temas religiosos. En
realidad, la pintura es para Fra Angélico una especie de oración, una
manera de ejercitar su propia devoción. Según nos refiere uno de sus
biógrafos, él mismo dice que el pintor de Cristo debe estar siempre
con Cristo. La Iglesia lo ha considerado digno de figurar entre sus
beatos.
Aunque no sea tan progresivo como algunos de sus contemporáneos,
es, sobre todo, desde el punto de vista formal y técnico, artista de primerísima categoría. Su lastre trecentista se manifiesta en la importancia que todavía concede al oro y en el alargamiento y lo curvilíneo de
sus figuras. Su sentido del volumen es, en cambio, típicamente cuatrocentista.
Espíritu contemplativo, Fra Angélico es el pintor por excelencia de
la Virgen con el Niño, de las visiones celestiales como la Coronación
de la Virgen, y del Paraíso. Por eso al representar el Juicio final, mientras copia con amor franciscano las múltiples y menudas florecillas de
las praderas donde los elegidos se mueven felices acompañados por
ángeles, despliega un entusiasmo que falta cuando pinta los condenados
y los martirios infernales.
Que no siente lo trágico lo prueba el que al representar el Descendimiento (lám. 105), que es una de sus obras principales, lo hace sin
gritos ni estridencias. No es el dolor, sino los gestos de la veneración
de los santos varones al tomar las piernas del Salvador, o los clavos
que horadaron sus manos y pies, lo que le importa subrayar. El cortejo
de su Descendimiento con el de su contemporáneo "Van der Weyden
pone bien de manifiesto toda la intensidad de su lirismo.
Sus pinturas murales más numerosas se encuentran en el convento
de San Marcos, de Florencia, cuyo claustro, salones y celdas decora
con historias y figuras, algunas tan bellas como la de San Pedro Mártir imponiendo silencio, o la de Dos dominicos recibiendo a Jesús peregrino. En cada celda pinta además una escena, que con frecuencia e s el
Crucificado. Convertido hoy el convento en Museo de Fra Angélico,
en él se han reunido después buena parte de sus retallos.
El tema d e la Virgen con el Niño es uno de los que Fra Angélico
interpreta con mayor deleite. La Virgen de la Estrella es de simplici-
75-77.—JUNI:
Retablo de Segovia. Detalles del Santo Entierro, de Valladolid.
78-50.—JUNI: Abrazo de S. Joaquín y Santa Ana. Concepción.—BALDUQUE:
Virgen.
81-83.—LEONI: El Emperador, y su sepulcro.—BECERRA : Relieves, Astorga.
102-103—A.
104-106.—FRA
LORENZETTI:
ANGÉLICO:
EL
Virgen,
Buen gobierno. La Paz.
Descendimiento,
Coronación.
pintura
del renacimiento
en italia
hasta
fines del
s. xv
97
dad admirable. Recortado su esbelto contorno sobre fondo de oro, lo
que subyuga a quien la contempla es la ternura infinita del amor que
resplandece en María y el Niño. Otras veces imagina la Virgen sentada, ante rica tela sostenida por ángeles, y luciendo amplio manto que
cae en suaves curvas al gusto de principios de siglo (lám. 104). En la
Sagrada Conversación, del convento de San Marcos, se muestra menos arcaizante, y traza un sencillo fondo arquitectónico de puro estilo
Renacimiento y ante él la divina asamblea reunida, todo ello dotado
de un sentido plástico típico del nuevo siglo.
Pocas visiones celestiales tan puras y supraterrenas como las suyas de la Coronación de la Virgen. La de ese mismo convento de San
Marcos (lám. 110) está pintada sobre deslumbrante fondo de oro, cuya
lisura sólo rompen los rayos que parten del grupo central. La numerosa
corte de santos y ángeles se ordena a uno y otro lado en amplio círculo,
con sencillez tal, que hace pensar todavía en composiciones trecentistas. En la Coronación del Museo del Louvre (lám. 106), el escenario se
convierte en elevadísimo trono sobre numerosas gradas jaspeadas de
alegre y luminoso colorido, muy de acuerdo con la rebosante beatitud
de los rostros de quienes presencian la celestial ceremonia; todo ello
en el tono de la más extasiada contemplación divina.
También repite el tema de la Anunciación en varias ocasiones. Tanto en la de Cortona, como en la del Museo del Prado (lám. 107), la Virgen María, sentada bajo un pórtico de finas columnas renacentisas,
acata sin sorpresa ni temor el divino mensaje. En Cortona las delicadas
y elegantes manos del ángel dicen con admirable ingenuidad cómo ese
mensaje viene de las alturas; en Madrid, al cruzar sus brazos sobre
el pecho, al mismo tiempo que la reverencia del saludo, parece expresar el homenaje a la que será la Madre de Dios. En la versión madrileña, por otra parte, se concede mayor espacio al Paraíso terrenal por
cuya pradera sembrada de menudas flores salen acongojados y pudorosamente vestidos nuestros primeros padres. E n el banco represéntanse cinco escenas marianas que comienzan en los Desposorios y terminan
en el Tránsito de la Virgen. En la Anunciación de Montecarlo (Toscana), el escenario arquitectónico pierde importancia j el paisaje desaparece.
MASOLINO, MASACCIO, P. UCELLO Y A. DEL CASTAGKO.—De la misma generación de Fra Angélico es Masolino da Panicale, y como él, conserva
rastros del trecentismo tardío. El, sin embargo, es considerado el maestro del gran innovador de este momento, Masaccio, cuyo estilo es muy
semejante al suyo. Con él colabora en los frescos del Carmen, donde
7
98
masaccio,
ucello
pinta el Pecado original y dos historias de San Pedro. A él se deben,
además, los frescos de Castiglione de Olona.
Si Fra Angélico se limita a contarnos en forma maravillosa sus
sueños místicos, Tomás Masaccio (t 1428) se siente impulsado por fuerza irresistble hacia un arte grandioso y dramático como el de Donatello, poco mayor que él, y con quien pronto entra en relación. Desgraciadamente, Masaccio muere al cumplir los veintiséis años, pero
le bastan para crear un estilo lleno de novedad. Se diría que en él
reencarna el espíritu de Giotto o, al menos, en él parece aprendido el
sentido de la monumentalidad de las grandes masas y su vigoroso
arte de componer. Su obra maestra son los frescos de la capilla Brancacci (1422), de la iglesia del Carmen, que, copiados durante varias
generaciones por los jóvenes pintores, convierten esta capilla en una
verdadera escuela. La historia de San Pedro sanando con su sombra
está concebida con grandiosidad extraordinaria y sentido plástico sorprendente. En la estrecha calle, de la que sólo vemos uno de los lados,
los enfermos se escalonan en diversas actitudes, mientras el santo
avanza majestuoso y con todo el sentido plástico de una escultura,
pero con expresión que no deja dudas sobre su poder sobrenatural.
Esa fuerza que aparece como ahogada en el estrecho escenario anterior, se manifiesta más ampliamente en el Tributo de la Moneda (lámina 108), representado ante un extenso paisaje de las más sobrias formas, y con edificios igualmente simples. Sus personajes envueltos en
sencillas vestiduras, sabiamente iluminados, sorprenden por la sensación de volumen que producen, por la fuerza extraordinaria, y el aplomo con que están plantados en tierra, y, sobre todo, por sus gestos
grandiosos, con los que el joven Masaccio se nos presenta como uno
de los más gloriosos predecesores de Miguel Angel. De gran intensidad
dramática es el grupo de Adán y Eva (lám. 109).
Masaccio no termina los frescos de la capilla Brancacci, que concluye Filippino Lippi. Según algunos, tampoco los comienza él, sino su
maestro Masolino, cuyos frescos en Castiglone de Olona, aunque
carecen de la monumentalidad de los de Masaccio, descubren a un artista muy progresivo en quien precisa reconocer a uno de los creadores
del estilo cuatrocentisa. El es discípulo, a su vez, del pintor de fines
de siglo Starnina, que, como veremos, trabaja en España.
De temple heroico como Masaccio, es su coetáneo Paolo di Dono,
a quien se conoce con el nombre de Paolo Ucello (t 1475). Comienza su carrera en el arte de la platería, figurando como auxiliar o garzone de botega de Ghiberti cuando labra sus segundas puertas y de
él debe aprender el interés por la perspectiva que después se convierte
pintura
del renacimiento
en italia
hasta
fines del
s. x v
99
para P. Ucello en verdadera obsesión. Cuenta de él Vasari, que, cuando
dedicado a sus estudios de perspectiva hasta altas horas de la noche,
su mujer le invitaba al descanso, exclamaba: ¡O che dolce cosa e la
propettiva! Pero para él la perspectiva no es algo blando e impalpable,
una ilusión de espacio sin aristas, como para su maestro Ghiberti; hermano legítimo de Masaccio, para él es, sobre todo, volúmenes y masa.
Si en la historia de San Jorge, de la colección Lanckorouski, de Viena,
nos dice de cuánto es capaz su fino sentido poético al contraponernos
en una dilatada llanura el monumental corcel blanco del santo en violento escorzo, y la gentil y delicada figura de la princesa, su ansia de
volumen y monumentalidad, servidos por su perfecto dominio de la
perspectiva, triunfa en el fresco del condottiero inglés Hawkwood
(1436), que, colocado a gran altura, produce plenamente la deseada
ilusión de una estatua ecuestre. Cuatro años anterior a la de Gattamelata, de Donatello, es su digno precedente. El tema del caballo de concepción monumental, y visto en los más violentos escorzos, es el que
desarrolla en sus tres cuadros de Batallas (lám. 113) que pertenecieron
a los Médicis y hoy se encuentran repartidos entre los museos de Florencia, París y Londres.
De la generación siguiente, pero muerto muy joven, Andrea del
Castagno (t 1457) es quien parece haber heredado el estilo intensamente plástico y el sentido de la grandiosidad de Masaccio y Ucello. Es
el autor de los frescos de la Cena, donde abandona la interpretación
iconográfica giottesca, y de los Varones ilustres (lám. 112) del convento
de Santa Apolonia, hoy museo dedicado al artista.
F R A F I L I P P O L I P P I , B. GOZZOLI Y P. DELLA F R A N C E S C A . — D e la misma
generación que Masaccio y Ucello, Fra Filippo Lippi (f 1469) es otro
de los grandes creadores del estilo cuatrocentisa. Ingresado muy niño
en la Orden de los carmelitas, no siente vocación religiosa y su vida es
el reverso de la de Fra Angélico. En cierta ocasión sufre tormento por
haber falsificado una firma, y poco después rapta del convento en que
es capellán a una novicia, Lucrecia Butti, que le sirve de modelo. Fra
Filippo frisa en los cincuenta años, y el fruto de esos amores, que legitima el Pontífice relevándole de sus votos, es el delicado pintor de
fin de siglo Filippino Lippi.
Fra Filippo siente con demasiada fuerza el encanto de la naturaleza para dejarse llevar por el estilo de Fra Angélico. Aunque aprende de sus dos grandes contemporáneos el sentido del volumen y el encanto de la perspectiva, lo que constituye el nervio de su estilo es ese
sentido humano, en cierto modo análogo al de Donatello, que sabe in-
100
fra
filippo
l i p p i , b.
gozzoli
fundir a sus escenas religiosas. Aunque sin la pureza de las de Fra
Angélico, sus Vírgenes son, sin embargo, de un encanto extraordinario
(lámina 130). La de los Uffizi, en que unos ángeles elevan al Niño
hasta la altura de su Madre, es una de las obras maestras de la pintura
italiana, no sólo por su preciosa composición, sino por la vida de los
rostros, más expresivos que correctos. En el Nacimiento (lám. 115), de
que poseemos tres importantes interpretaciones —Museos de Berlín y
Florencia—, lo esencial es el tema de la Virgen adorando al Niño, de
gusto italiano. En cuanto al fondo, mientras en el primer término figura una pradera donde, como Fra Angélico, representa con verdadero
amor las flores y las hojas más menudas, en el último plano crea una
zona de misterio, donde la luz ilumina los derechos troncos de un bosquecillo.
La Coronación de la Virgen (1447) (lám. 115), de los Uffiizi, probada por gran número de personajes, es otra de sus obras principales.
Inspirada su composición en la de Fra Angélico, su sentido plástico
dota de intenso relieve a las figuras, mientras su arrebatado naturalismo convierte en retratos a los más de sus modelos. Hasta nos ofrece
en primer plano su propio rostro, de escasa expresión mística, con el
letrero: Is perfecit opus.
Como buen florentino, Fra Filippo cultiva también el fresco. La
serie más importante decora la catedral de Prato (1452), cuya escena
más movida es la del Banquete de Herodías, donde el espíritu profano
del pintor se desenvuelve sin trabas y sus aficiones naturalistas se encuentran a tono con el tema. Salomé danzando y las dos jóvenes habiéndole al oído son buena prueba de ello.
El espíritu profano y naturalista de Fra Filippo encuentra su continuador durante la segunda generación en Benozzo Gozzoli (t 1498),
que es, en realidad, u n discípulo de Fra Angélico, de quien hereda,
al par que no pocos de sus modelos y convencionalismos, el gusto por
el paisaje poblado de figurillas y escenas anecdóticas. Benozzo es el
gran narrador del quattrocento florentino. Al encargarle los Médicis
la decoración de la capilla de su palacio (1459), cuyo retablo es el Nacimiento, de Fra Filippo Lippi, del Museo de Berlín, imagina, sobre
todo, un paisaje rico en accidentes y poblado de elegantes cipreses y
menudos caseríos por donde desfilan por uno y otro lado las larguísimas cabalgatas de los Reyes Magos (lám. 114), en las que, al parecer, retrata a los dueños de la casa, a la Florencia de su tiempo, e incluso nos deja su propio retrato. Importantes eran también los destruidos frescos del Campo de Pisa, entre los que sobresalía el de Noé
ebrio. Concebida con tal lujo de pormenores que nos permite contem-
pintura
del
renacimiento
en italia
hasta
fines
del
s. x v
101
piar todas las escenas de la Vendimia en el valle del Arno, era una de las
obras más representaivas del interés por lo anecdótico del cuatrocentismo, que desaparece en la centuria siguiente. Al lado de figuras de
elegancia clásica, como las jóvenes que llevan sobre sus cabezas las
canastas de uvas, nos ofrece rasgos naturalistas, como el de la hija de
Noé que, al cubrirse el rostro con la mano aparentando no querer contemplar a su padre ebrio, entreabre los dedos para hacerlo disimuladamente.
Si este discípulo infiel de Fra Angélico representa el triunfo de lo
anecdótico en la pintura florentina cuatrocentista, su coetáneo Piero
della Francesca (t 1492) es el pintor enamorado de la luz —que quizá
por haberla amado tanto muere ciego sin poder contemplarla—. Ningún
artista ha tenido hasta ahora en Italia su preocupación por elemento
de tan capital importancia en la pintura. Pues aunque desde pocos años
antes vienen interesándose por su representación con particular empeño los pintores flamencos, es con un sentido naturalista completamente
distinto. Para Piero della Francesca la luz es esencialmente poesía; su
actitud ante la luz tiene algo de estática. Ella le sirve para ilurri^ar el
milagro de Constantino (lám. 116) en su lecho y para henchir de luz
blanca opalina los cuerpos de sus personajes. Gracias a ella tiene transparencia de aparición. Y es curioso advertir cómo al ablandar esa luz
suave y difusa los volúmenes de sus cuerpos, no obstante la erguida
apostura de la figura, sus creaciones pierden el tono épico de Ucello y
Masaccio y se convierten en un mundo de formas ligero y casi transparente. De su interés por la perspectiva es buen testimonio su tratado
De prospectiva pingendi. Su obra capital son las historias de la Santa
Cruz (1452-1466), que pinta al fresco en Arezzo.
LA ÚLTIMA GEKERACIÓN: G H I R L A N D A J O . — L a Florencia cuatrocentista
ofrece uno de los espectáculos más admirables de fecundidad de la
historia del arte. Por los mismos años en que esta segunda generación
produce sus obras decisivas, nace una tercera que hace recorrer al
cuatrocentismo su última etapa. Es la de Lorenzo el Magnifico (t 1492),
el nieto de Cosme, en quien el amor a las artes es aún más intenso que
en su antecesor. El es la figura central en torno a la cual gira la Florencia de fines de siglo, apasionada por las artes y la literatura y ansiosa de revivir los tiempos clásicos. Amigo también de la Filosofía, es
uno de los más asiduos de la Academia Platónica y además es poeta.
Enamorado de las flores, como Fra Angélico o Fra Filippo, dedica un
soneto a la violeta. Pero, sobre todo, sabe presentir en esa inconsciente
alegría de la juventud y del artista los días tristes de Savonarola y del
102
ghirlandajo
destierro de los suyos. Nos lo dice en los versos admirables de sus
Canti
carnascialeschi:
Quant'e bella giovinezza
che si fugge tuttavia
Chi vuol esser lieto sia!
Di doman non c'e certezza.
Es la gota de pesimismo que, convertido en honda tragedia, inspira a Botticelli, el más sensible y fino de sus pintores. Rodeado de artistas maduros de primer orden, su casa continúa siendo, como en los
días de Cosme, el palacio de las artes y las letras, y la academia de los
jóvenes en que, como hemos visto, el propio Lorenzo enseña sus camafeos a Miguel Angel niño. Al morir el año mismo en que Colón descubre el Nuevo Mundo, Florencia sólo continúa siendo la capital artística de Occidente por muy breve tiempo. Sus dos hijos más ilustres,
Leonardo y Miguel Angel, la abandonan al comenzar el siglo, y Rafael,
que a ella acudiera deslumhrado por su prestigio, se traslada también
a la Ciudad Eterna.
El espíritu narrativo y profano que hemos visto constituir el nervio
de Benozzo Gozzoli, parece continuarse en Domenico Ghirlandajo
(t 1494). Amigo de imaginar grandes conjuntos de numerosos personajes, apuestos y elegantes, de una elegancia un tanto rígida, y de rostros
a veces algo inexpresivos, hace que lo profano invada las historias religiosas en proporciones hasta ahora desconocidas. A veces parece que
el tema religioso es simple excusa para desarrollar una escena profana, en la que, por otra parte, lo secundario y anecdótico adquiere
extraordinaria importancia. Buena parte de los personajes de sus escenas suelen ser retratos de los patronos y sus amistades. Como digno
fondo de sus agrupaciones numerosas, gusta de imaginar amplias arquitecturas, ricas en perspectivas y decoración, arcos de triunfo, etc.
Su obra principal es la hermosa serie de grandes frescos de Santa
María Novella (1486), dedicados a las vidas de la Virgen y de San
Juan, y encargados por la familia Tornabuoni, que se hace retratar en
varias historias. El Nacimiento de la Virgen (lám. 122), por ejemplo,
está representado en el interior de un lujoso palacio renacentista, donde Santa Ana se incorpora sobre su lecho para recibir al elegante grupo
de damas, la primera de las cuales es Ludovica Tornabuoni, que avanza
majestuosa hacia ella, corno en una escena de corte. El tema secundario
de la joven echando agua para lavar a la recién nacida adquiere importancia de primer orden.
pintura del
renacimiento
en italia
hasta
fines del
s. xv
103
De sus pinturas en tabla merecen recordarse la Visitación (lám. 117),
del Museo del Louvre, que está interpretada como un saludo de corte,
y la Adoración de los pastores (lám. 123), donde el pesebre es un sarcófago romano, y aparece al fondo un arco de triunfo con dedicatoria
a Pompeyo Magno. Entre sus retratos, que, de acuerdo con la moda
florentina de la época, son de riguroso perfil y con el cuerpo erguido,
es excelente el de Giovana degli Albizzi (lám. 118), de propiedad particular, si bien es más atractivo el del Abuelo y el nieto, del Museo del
Louvre (lám. 132), donde poesía y realidad se contraponen y equilibran
en forma admirable.
BOTTICELLI. OTROS PINTORES.—Sandro Botticelli (t 1 5 1 0 ) es un temperamento artístico profundamente sensible y apasionado. Lejos de la
inexpresión y rigidez de que a veces peca Ghirlandajo, la emoción guía
su dibujo nervioso, agita los cuerpos de sus personajes y se desborda
en sus rostros, expresivos y cargados de pesimismo.
Botticelli es además el gran pintor de fábulas paganas de la Florencia de Lorenzo el Magnífico. Aunque sus contemporáneos creen ver
resucitado en sus representaciones mitológicas el arte antiguo, sólo tienen de clásico el tema. En realidad, son una creación renacentista, y
su tono, un tanto enfermizo y romántico, es puramente botticelliano.
Botticelli pone en su interpretación tal entusiasmo y cree él mismo
llegar tan lejos, que cuando sobreviene la reacción antipagana, movido
por la arrebatadora palabra de Savonarola, parece ser que él mismo
lleva a la hoguera alguna de sus obras de este tipo.
Botticelli es uno de los más inspirados pintores de la Virgen. Después de las de Fra Angélico, en las que la beatitud de la contemplación
divina se expresa en forma nunca superada y de las ya mucho más
humanas de Fra Filippo, las de Botticelli pierden la alegría y la tranquilidad y su expresión se torna melancólica. Sus rostros son tristes,
su mirar de ensueño. Cuando contemplan al Niño parecen pensar ya
en el Gólgota. Sus tondos —pinturas circulares— de la Virgen del Maggificat (lám. 131) y de la Virgen de la Granada figuran entre las creaciones más inspiradas del Renacimiento y típicas del pintor. En la
de San Bernabé presenta a la Virgen de cuerpo entero, rodeada de santos de diversas épocas, es decir, formando lo que se llama una Sagrada
Conversión, presenciando cómo muestran al Niño los instrumentos de
la Pasión.
Ese dramatismo que se manifiesta en la expresión de los rostros
mueve también las actitudes, a veces con violencia tal que parece quebrar las figuras, como sucede en la Anunciación y en la Piedad (lámi-
104
botticelli
na 120). La historia religiosa concebida con mayor originalidad y arrebato místico más intenso, quizá sea su Nacimiento, de la Galería Nacional de Londres, donde los ángeles se abrazan en primer término,
mientras otros, en los aires, con coronas y azucenas pendientes, danzan
en corro.
En el Nacimiento de Venus (láms. 121, 124), trata de reconstruir una
pintura perdida de Apeles, descrita en una poesía de Poliziano. Inspirándose probablemente en la Venus de Médicis, su propio sentido de
la belleza, totalmente diferente, la dota de una cabellera espléndida
que aspira a ser velo de oro impulsado por la brisa que arquea levemente su cuerpo. Para algunos el modelo ha sido Simonetta, la amiga
de Lorenzo el Magnífico, nacida en Porto Venere, lugar donde la diosa
toma tierra al nacer.
La Primavera es composición alegórica inspirada en textos de Lucrecio y Poliziano. Sobre un fondo de verdura, Venus preside el despertar de la Naturaleza. Mientras por la derecha penetra la elegante
figura de Flora seguida de la Primavera temprana, temerosa de morir
en los brazos de Céfiro, el viento de marzo, a la izquierda aparece el
bello grupo de las Gracias (lám. 119) asaetadas por un amorcillo. De
larguísimas cabelleras de oro y cubiertas por leves y transparentes velos,
son los más bellos cuerpos de mujer del cnatrocentismo florentino.
Espigados y casi de adolescente, reflejan un ideal de la belleza que
desaparece en la generación siguiente. El nervioso dibujo botticelliano,
que anima esos cuerpos, crispa sus dedos, que se entrecruzan inquietos, y convierte las onduladas vestiduras de las Bacantes clásicas
en un bello rizo cargado de emoción. En el extremo del grupo, el dios
Mercurio.
La Calumnia (lám. 125), de ejecución primorosa y de brillante colorido, es, como el Nacimiento de Venus, un ensayo de reconstrucción
de una pintura de Apeles, sólo conocida por un texto griego traducido
por Alberti. Es una composición alegórica, en la que la Calumnia, cuya
cabeza engalanan con flores la Traición y el Engaño, guiada por la
Envidia, arrastra a la víctima, medio desnuda, a los pies del trono
del rey Midas, que con sus grandes orejas de asno escucha los consejos
de la Ignorancia y la Sospecha. En el extremo opuesto, separados del
grupo, aparecen, envuelto en negras vestiduras, el Remordimiento, y
más allá, desnuda, la Verdad, con los ojos en el cielo, confiada en su
triunfo final. Dentro de este género alegórico es también importante
la pintura de Minerva dominando al centauro, que simboliza la inteligencia venciendo las fuerzas brutas y, según algunos, a los Médicis
triunfando del desorden popular.
107-109.—FRA
ANGÉLICO:
110-111.—FRA
Anunciación.—MASACCIO: Tributo de la moneda.
Adán y Eva.
ANGÉLICO:
Coronación.—L.
112-114—CASTAGNO: Pipo Spano.—P.
UCELLO:
MONACO:
Batalla.—B.
Coronación
GOZZOLU:
Rey Mago.
133-135.—FILIPPINO
LIPPI:
Santa María Egipcíaca.—VERROCCHIO: Bautismo.—
PERUGINO: S . Sebastián.
pintura
del
renacimiento
en italia
hasta
fines del
s. xv
105
Aunque escasas, también son importantes, dentro del género profano las pinturas inspiradas en novelas renacentistas, como la serie
del Museo del Prado, que ilustra la historia de Nastagio degli Onesti,
del Decamerón de Boccaccio. Representa en las dos primeras tablas
(láms. 126, 127) cómo Nastagio, desesperado por el desdén de la que no
quiere ser su prometida, marcha a un pinar próximo a la ciudad, donde
se ve sorprendido por el espectáculo de otro enamorado, que, habiéndose quitado la vida en análogas circunstancias, ha sido condenado a
perseguir eternamente a su amada y arrancarle el corazón, que devoran unos perros. Nastagio, en vista de ello, organiza en aquel lugar
una comida (lám. 128), a la que invita a la desdeñosa joven, quien, aleccionada por el espectáculo, que no tarda en reproducirse ante su vista,
accede a los deseos de Nastagio. El banquete de bodas (lám. 129), que
es el tema de la cuarta tabla, pertenece a una colección inglesa.
Como testimonio de sus dotes de pintor de retrato, puede recordarse el de Lorenzo el Magnífico, el de su hermano Giuliano y el que se
supone de Simonetta
Vespucci.
El temperamento nervioso de Botticelli se transforma en verdadero
desequilibrio en Filippino Lippi (t 1504), el hijo de Fra Filippo. De
dotes muy inferiores a las de Botticelli, de quien puede considerarse
discípulo, es, sin embargo, una de las personalidades más significativas
del arte florentino de fin de siglo. A la monumentalidad, a la sensación
de masa y de estabilidad, aspiraciones supremas de Masaccio, opone
el gusto por cuerpos demacrados y raquíticos, y por la inestabilidad,
complaciéndose en forzar el equilibrio hasta el límite mismo del desequilibrio. La exaltación de Botticelli en su Anunciación es el tono normal
de Filippino. La despreocupación de aquél por la belleza como corrección le lleva a él, por la ruta de lo expresivo, a complacerse en lo feo
y deliberadamente incorrecto (lám. 133). Ya en su Virgen y San Bernardo (1480), en la que muestra su estilo formado, no obstante haberla
pintado a los veintitrés años, puede verse cómo el modelo paterno se
ha transformado en una lánguida florentina de alargadas proporciones,
cuello esbelto y expresión romántica. Su estilo se extrema aún más,
sin embargo, en los frescos de San Felipe, de Santa María Novella,
donde, al representar el martirio del santo, elige precisamente el momento cuando la cruz a medio elevar y sostenida por cuerdas se encuentra en el instante de mayor peligro.
Pintor también de gran valía, aunque más conocido como escultor,
es Andrea de Verrocchio (t 1488), que cuenta entre sus méritos haber
sido maestro de Leonardo. Su obra pictórica más importante es el
Bautismo de Cristo (lám. 134), de la Academia de Florencia, terminado
106
ESCUELA DE UMBRÍA
con la colaboración de aquél. Al joven Leonardo parece que se deben
principalmente las figuras de los ángeles.
ESCUELA
DE UMBRÍA:
PERUGINO
Y PINTORICCHIO.
SIGNORELLI.—En
la
segunda mitad del siglo xv se forma una nueva escuela pictórica en el
centro de Italia, que tiene por sede Umbría, el país amplio, de suaves
colinas iluminadas por el resplandor del lago Trasimeno. Sus dos principales maestros mueren muy entrada la centuria siguiente.
Aunque formado en Florencia, Pietro Vannucci, él Perugino (t 1524),
no tarda en crear un estilo propio poco variado, pero completamente
personal. El imagina un mundo poblado de personajes de formas blandas y redondeadas, siempre un tanto femeninas; actitudes indolentes
y mirar dulce y sentimental (lám. 135). Si está ya muy lejos del estilo
fuerte de mediados de siglo, su expresión superficial es, en cambio,
el reverso del apasionamiento botticelliano. El Perugino no es hombre de grandes crisis ni tormentas espirituales. Aunque su misma fe
flaquea —el Vasari nos dice que no hubo medio de hacerle creer en
la inmortalidad del alma—, sus Vírgenes candorosas son una de sus
creaciones más populares y el punto de partida para las de Rafael.
Solas con el Niño y de medio cuerpo, o rodeadas de santos y bajo un
pórtico, como la de Senigallia (1498), siempre están dotadas de la misma expresión de ensueño.
Amigo extremado de la simetría y de la ponderación de masas,
ante algunas de sus obras se piensa en un trecentista que emplea formas cuatrocentistas. En cambio, aporta a la pintura de su tiempo el
amor a los escenarios amplios (lám. 137). Se diría que, lo mismo cuando pinta fondos de paisaje recordando la dilatada campiña umbría,
poblada de finos arbolillos cuyas copas se transparentan tenues sobre
el azul del cielo, como el de la Crucifixión, que cuando imagina fondos
de arquitectura, tiene ansia de espacio. En su Entrega de las llaves a
San Pedro (1483) (lám. 136), jalón capital para la historia de la perspectiva, dispone una gran plaza, donde se pierde la vista, y levanta en
ella un templo octogonal y dos arcos de triunfo, escalonando en profundidad diversos personajes sobre un pavimento de gran cuadrícula.
Así terminan a fin de siglo los desvelos de Paolo Ucello por la perspectiva.
Pintoricchio (f 1513), sólo ocho años más joven que el Perugino,
siente, como él, gran amor por los escenarios amplios. Pero ya en sus
comienzos, cuando su estilo es muy semejante al de éste, descubre una
manifiesta inclinación por el lujo y un deseo de acumular elementos
anecdóticos y pintorescos, que hacen desaparecer el reposo y la clari-
pintura
del renacimiento
en italia
hasta
fines
del
s. x v
107
dad de las composiciones peruginescas. Después de las historias que
pinta en el Vaticano, en las que colabora con el Perugino y los florentinos más ilustres de fin de siglo —la más importante es la Disputa de
Santa Catalina—, pinta por encargo del futuro Pío II, el Papa humanista, en la librería de la catedral de Siena (1503), una serie de grandes frescos consagrados a recordar los hechos más gloriosos de la vida
de aquél. Por la belleza de su composición y por el lujo representado,
es probablemente, el más atractivo el que figura la Partida para Basilea
(lámina 138).
Artista de temple espiritual completamente distinto de los dos anteriores es Signorelli (t 1523). que nace en un pueblecito del valle del
lago Trasimeno, muy próximo ya a Toscana, y marcha muy joven a
Arezzo, donde entra en el taller de Piero della Francesca. De él aprende
la sencillez y la monumentalidad. En este sentido ninguna obra suya es
superior a la Escuela del dios Pan, sin duda una de las creaciones mitológicas más bellas del cuatrocentismo. Pintada para Lorenzo el Magnífico, representa un concierto de pastores presidido por el dios, y con
asistencia de la ninfa Eco, en que nos contrapone las carnes luminosas
femeninas y el cuerpo tostado del dios.
Su gigantesca pasión por lo trágico y por el movimiento convierte,
en cambio, su serie de pinturas murales de la catedral de Orvieto
(1499-1508) en algo así como el prólogo de la Capilla Sixtina de Miguel
Angel. Los temas —los Signos que anuncian el fin del mundo, la Predicación del Anticristo, la Resurrección de la carne, el Infierno— dan
pie a ello, y donde la expresión dramática alcanza sus notas más agudas es en el Infierno. El dolor y el movimiento llegan bajo su pincel
al frenesí. Es una enorme masa humana en la que todos gritan de dolor,
donde demonios de carnes verdosas estrangulan a los mortales, los
hacen pedazos, o los pisotean. Los episodios rebosantes de dolor y
crueldad se enlazan hasta el infinito con arte insuperable que borra
toda posible monotonía (lám. 143). Desde los días de Dante no se expresan con tal grandiosidad y tan hondo dramatismo las torturas infernales. Si Fra Angélico, que sólo llega a pintar la bóveda de esta capilla,
había de representar esos temas en los mures, hizo bien en ceder los
pinceles a Signorelli. Son pinceles q u e sólo Miguel Angel volverá a emplear en su Juicio final.
PADUA: SQUARCIONE Y MANTEGNA. FERRARA.—Padua se concierte a mediados de siglo en el foco artístico más vigoroso, por donde el Renacimiento florentino irradia al norte d e Italia. E l terreno para un arte
fuerte y monumental lo prepara Donatello al levantar allí la estatua
108
mantegna
ecuestre de Gattamelata, y el interés que Padua manifiesta por la perspectiva es semilla sembrada, a su paso por la ciudad, por sus dos grandes campeones: Ucello y Piero della Francesca. Pasa por ser el fundador de la escuela Francesco Squarcione (t 1474), persona extraña que,
en forma algo misteriosa, enseña la perspectiva a sus discípulos, cuyas
obras, al parecer, vende como suyas, hasta que se hacen independientes.
La gran figura de la escuela es Andrea Mantegna (t 1506), la antítesis
del Perugino. Su pintura, aún más que escultura, quiere ser arquitectura, el arte donde la masa y la monumentalidad dominan. Sus personajes son fuertes y se apoyan en tierra, rígidos como fustes de columnas, con el decidido propósito de producir la impresión de fuerza. Los
plegados de sus ropajes se dirían las huellas de las lascas saltadas al
labrar la piedra. Los fondos de arquitectura no le interesan para crear
espacio, como al Perugino, sino para producir la sensación de masa,
para producir volúmenes, y ese mismo sentido de dureza y de masa
hace que sus fondos de paisaje, como el de La Oración del Huerto (lámina 141), sean desoladas canteras en que las entrañas pétreas de la
Tierra se hinchan para mostrarnos rocas que quieren ser sillares. Al
servicio de su ansia de masa y de monumentalidad, Mantegna pone un
dominio profundo de la perspectiva y, sobre todo, del escorzo. Su Cristo
muerto (1501) (lám. 146) de la Pinacoteca de Brera, de Milán, es en
este último aspecto la obra más representativa del Renacimiento cuatrocentista, en la que el maestro paduano parece recoger el guante de
Paolo Ucello. Típico de Mantegna, e hijo de estas mismas preocupaciones, es el bajo punto de vista que toma ante el modelo, que así gana
considerablemente en grandiosidad. Buen ejemplo de ello es el Desfile
de César, de Hampton Court. Mantegna es además uno de los cuatrocentistas que con mayor fidelidad han representado la decoración arquitectónica romana.
Todavía a las órdenes de Squarcione, pinta en la Capilla Ovetari de
San Agustín las monumentales historias de Santiago, cuyo bajo punto
de vista realza la grandiosidad del fondo y de las figuras. El resto de la
capilla lo decoran en un estilo muy semejante sus compañeros del taller
de Squarcione. La visita a Padua del veneciano Giovanni Bellini, que
se casa con su hermana, al mismo tiempo que enriquece el colorido
de Mantegna, le decide a abandonar a Squarcione y marchar a Mantua,
donde pasa el resto de su vida al servicio de los Gonzaga. Su obra principal en esta ciudad (1474) son las pinturas murales de la Cámara
degli Sposi de aquel palacio, una de cuyas partes más interesantes es el
techo, en que finge una claraboya circular con balaustrada, donde niños
pintura
del renacimiento
en italia
hasta
f i n e s d e l s. x v
109
y aves se asoman. Fuente de inspiración del Correggio, es en esta obra
el precursor de las grandes perspectivas arquitectónicas barrocas.
Para el teatro del Palacio pinta la serie del Triunfo de César (1492),
ya citada, para cuya preparación hace un viaje a Roma. En ella nos
deja la obra maestra de la erudición arqueológica renacentista, representando soldados, prisioneros, carros, trofeos, etc. La más importante
de tema mitológico es el Parnaso, que pinta igualmente para la corte
de Mantua. El Museo del Prado posee de su mano el Tránsito de ta
Virgen (lám. 139).
En la vecina Ferrara, la influencia de Mantegna forma, en la segunda mitad del siglo, al representante más puro y exaltado del manierismo cuatrocentista. En Cosme Tura (f 1495), los vigorosos personajes
del paduano, consumidos en una atmósfera enrarecida que Ies oprime,
se convierten en unos seres nerviosos, que, sin embargo, continúan
queriendo ajustarse a una clara trama de líneas y ángulos rectos. Obras
típicas suyas son la Piedad, del Museo del Louvre, y la Primavera, de la
Galería Nacional, que, lejos de estar simbolizada en una joven llena de
vida, es una mujer cuya frescura han agotado los años (lám. 140).
VENECIA:
Los
BELLINI.
CARPACCIO.
SICILIA:
ANTONELLQ DE
MESINA.—
La sensibilidad veneciana es muy diferente de la florentina. Mientras
el toscano no olvida nunca en la obra pictórica el dibujo y conserva
siempre un cierto sentido escultórico de la forma, el veneciano experimenta mayor entusiasmo por el color. A lo preciso y terso de la forma
de aquél, opone una cierta imprecisión y un decidido amor por la blandura. Suele aducirse como explicación de esta distinta manera de interpretar la forma, el aire húmedo y cargado de vapor, propio de una
ciudad construida en el mar, que siempre la esfuma. Y es indudable,
por otra parte, que la vida veneciana, en directo y continuo contacto
comercial con Oriente, es más lujosa y rica de color que la toscana.
La puerta de Italia hacia Oriente es Venecia, y los pintores venecianos
ven desfilar constantemente por sus calles a orientales de grandes turbantes y vistosas vestiduras. Nada tiene, pues, de extraño qve el lujo
de la vida ciudadana se refleje en sus pinturas, hasta el punte de constituir una de sus características más destacadas. Más lejanos de Roma,
menos en contacto con la antigüedad clásica y menos preocupados por
la escultura romana que los florentinos, los pintores venecianos buscan
su fuente de inspiración en la vida misma. Incluso cuando cultivan
temas mitológicos lo hacen con naturalidad que sorprendería en Toscana. Este interés predominante por el color y este sentido más naturalista son los que convierten a la escuela veneciana en la más progre-
110
bellini
síva del siglo xvi y de más fecundas consecuencias para la formación
de la gran pintura europea de la centuria siguiente.
En Venecia se desarrolla, desde fecha bastante temprana, una intensa actividad pictórica, que produce en el segundo cuarto de siglo
artistas como Antonio Vivarini, en quien se dan ya algunas de las características que distinguirán a la escuela. Así, en él y en sus contemporáneos se pone bien de manifiesto el gusto veneciano por el color y
por las formas blandas y redondeadas, por la riqueza —fondos de oro
en relieve— y por las escenas de numerosos personajes. Obra típica
de ese momento es la Coronación de la Virgen (1444), de la iglesia de
San Pantaleón, en la que los personajes celestiales se acumulan hasta
el infinito. A esta época corresponde también la presencia en Venecia
del pintor umbrío Gentile da Fabriano (t c. 1427), en cuya Adoración
de los Reyes, influida por el estilo internacional, se manifiesta el mismo
amor por la riqueza y por la abundancia de personajes.
Pero los que encauzan la sensibilidad veneciana y fijan los caracteres de la escuela son los Bellini, cuyo progenitor, Jacopo (f 1470), se
forma con Gentile da Fabriano. Pintor de Vírgenes de estilo todavía
bastante hierático, en sus dibujos de tema profano con fondos arquitectónicos poblados de figurillas nos muestra ese gusto narrativo y
por los aparatosos escenarios que distinguirá a su sucesor. De su hijo
Gentile (t 1507), que desarrolla esta faceta del arte paterno, poseemos
grandes lienzos donde, sobre ricos escenarios arquitectónicos, medio
bizantinos y medio góticos, típicamente venecianos, desfilan o se detienen a ver lo que sucede en las calles innumerables personajes. El Milagro de la Santa Cruz (lám. 144) es la réplica veneciana a las grandes
escenas de B. Gozzoli o Ghirlandajo, en las que el tema del cuadro se
pierde en la numerosa concurrencia que llena el escenario. En este caso
el asunto es la historia de la Cruz con la reliquia, que, al ser trasladada,
cae al canal e intentan recuperarla en vano varios venecianos, hasta
que, al fin, lo consigue el guardián de la Cofradía, Andrés Vendramin.
Entre los que contemplan la escena se encuentra Catarina Cornaro, la
reina de Chipre.
En otra de las historias, el Sermón de San Marcos en Alejandría,
que hoy sólo se considera de su escuela, personajes y escenarios se
cargan de orientalismo. En el templo del fondo, al recuerdo de la iglesia
del santo en Venecia, se agregan los finos alminares turcos, y el público
se cubre con enormes turbantes blancos. Si el orientalismo y la presencia de los orientales es la nota que, con sus canales, más distingue
a Venecia de las restantes ciudades italianas, en Gentile Bellini ese
orientalismo se ve reforzado por su viaje a la corte de Mahomet II,
pintura
del renacimiento
en
italia
hasta
fines
del
s. xv
111
que le honra con el título de Bey, y de quien hace el fino y penetrante
retrato (1480) de la Galería Nacional de Londres.
Giovanni Bellini (t 1516), hijo también de Jacopo, colabora con él
y con su hermano Gentile. Los datos que poseemos de su vida nos lo
presentan rodeado del mayor prestigio. Cuando Durero lo conoce, ya
viejo, escribe que, pese a su edad, es el mejor pintor de Venecia, y
Ariosto lo cita a la altura de Mantegna y Leonardo. Así como Gentile,
en sus cuadros de numerosos personajes, nos muestra la vena narrativa y espectacular que animará a Veronés, Canaletto y Guardi, Giovanni es el predecesor del Tiziano. Influido en los primeros tiempos por
Mantegna, reacciona después contra sus formas secas y duras, y, como
buen veneciano, las ablanda paulatinamente y las hace más redondeadas. De aquel momento son la Oración del Huerto (lám. 142), obra del
mayor interés para conocer el punto de partida del paisaje veneciano,
que terminará en las suavidades de Giorgione y Tiziano, y la Piedad,
en la que las formas se definen con precisión y aun dureza y la expresión es intensa. En su retablo de la Virgen (lám. 148), con las dos parejas de santos, que después servirá de inspiración a Durero, la influencia de las rígidas actitudes de Mantegna es aún más sensible. Si esas
obras descubren la honda huella dejada en Bellisi por el maestro paduano, sus numerosas representaciones de la Virgen de medio cuerpo
con el Niño (lám. 145) permiten ver cómo se libera de esa influencia
y va humanizando progresivamente sus modelos femeninos, cada vez
menos espigados y más semejantes a los del Tiziano. Su complacencia
en recrearse en su fino cutis femenino o en las blandas carnes del Niño
es ya puramente veneciana. Nos ha dejado también algún retrato excelente (lám. 147). Giovanni Bellini, gracias a su larga vida, es uno de los
maestros que más han hecho evolucionar la escuela.
El cronista de la vida veneciana que hay en Gentile Bellini encuentra su más ilustre continuador en Vittorio Carpaccio (t 1525), que en la
encantadora serie de la vida de Santa Ursula (lám. 149) traduce el viejo
texto medieval de la Leyenda Dorada al lenguaje rico y fastuoso de la
vida veneciana de su tiempo. El escenario es Venecia, con sus canales,
plazas y palacios de mármol, y venecianos son los embajadores y su séquito, que piden la mano de la hija del rey, se despiden y regresan; el
público que los contempla y el dormitorio de la escena del Sueño de la
Santa, donde Carpaccio, con amor de primitivo flamenco, se deleita
representando la luz suave que ilumina el interior y un sinnúmero de
minucias, desde los zapatos al pie del lecho y la corona hasta el perrillo
que vela el sueño de la santa.
112
antonello
de
mesina
Contemporáneo de Gentile y Giovanni Bellini es Carlos Crivelli
(t 1495), que en la Anunciación, de la Galería Nacional de Londres, se
expresa con locuacidad narrativa típicamente veneciana. Su dibujo,
preciso, es, sin embargo, de ascendencia paduana.
El sur de Italia, desde mediados del siglo de la Corona de Aragón
y sujeto antes a la dominación francesa, al par que la influencia toscana recibe la flamenca, con el consiguiente empleo de la técnica del
óleo, desconocido en el resto de Italia. El representante más refinado
de esta escuela es Antonello de Mesina, que une a la brillantez y profundidad del colorido flamenco el sentido plástico y de la belleza italianos. Sus retratos de busto (lám. 150), además de poseer en el más
alto grado ambos valores, delatan su fina sensibilidad para penetrar
en el alma del retratado. En Antonello la influencia de Venecia, donde
permanece unos dos años en la octava década del siglo, es profunda.
138-140— PINTORICCHIO: Silvio II parte para Basilea—MANTEGNA:
de la Virgen.—TURA: Virgen.
141, 142.—MANTEGNA: Oración del Huerto.—GIOVAXNI
Tránsito
BELLINI: Oración del
Huerto.
143, 144.—SIGNORELLI: Condenados.—GENTILE BELLINI: L a reliquia de la Sanlu
('ni/..
161.—MIGUEL
ANGEL;
Juicio ñnal.
CAPITULO
PINTURA
VI
DEL RENACIMIENTO EN
DURANTE EL SIGLO XVI
ITALIA
E L SIGLO XVI.—Como en arquitectura y en escultura, el estilo pictórico del siglo xvi distingüese por un decidido deseo de simplificación,
claridad y grandiosidad, sobre todo en las escuelas florentina y romana.
Este proceso de simplificación significa el destacar el tema principal,
con la consiguiente pérdida de importancia de lo secundario y anecdótico, que tanto interesa a los cuatrocentistas. La inmediata consecuencia de ello es la claridad de las composiciones, en las que se perciben
desde el primer momento las líneas y planos fundamentales. Es el arte
de componer que culmina en los grupos inscritos en triángulos equiláteros. Paralela a este proceso de depuración de lo secundario y de
lo anecdótico es la reacción idealista, que, inspirada por el platonismo,
lleva a los pintores a crear tipos humanos de una corrección suma.
Estos personajes adoptan actitudes decididamente elegantes, pero de
elegancia mucho más flexible que la de Ghirlandajo, y su mímica gana
en grandilocuencia lo que pierde en ingenuidad. La grandilocuencia
llega a convertirse en la ya aludida terribilitá miguelangelesca. Al mismo tiempo, la figura se hace más rica en movimiento, hasta que la preocupación por éste termina desembocando en el manierismo. En suma,
la figura humana evoluciona en la misma forma ya comentada en la
escultura.
El escenario arquitectónico apenas interesa como fondo de amplias
y ricas perspectivas. Dominada la perspectiva y pasada la fielre producida por el entusiasmo de su descubrimiento, la arquitectura importa
ahora por su masa para acompañar y aun realzar la monumentalidad
de la figura. Cuando se trata de una sola o de un grupo sencillo, un
gran pedestal y un trozo de columna suele servir de fondo. 11 escorzo
i
114
l e o n a r d o de
vinci
continúa, sin embargo, interesando, aunque más que en la figura en
reposo —Cristo muerto, de Mantegna (lám. 146)—, en la figura en movimiento, y en este aspecto el avance es considerable. Los cinquecentistas
hacen también nuevas conquistas en el campo de la luz, que ya no sirve
sólo para crear volúmenes de formas precisas como a Masaccio y Ucello.
El estudio de la luz y de la sombra hace que la línea vigorosa de los
cuatrocentistas florentinos se esfume y el modelo se ablande, ganando
en riqueza expresiva —Vinci, Correggio—; se descubre en la luz un
valor dramático de primer orden y, antes de terminar el siglo, se dan
los primeros pasos de la perspectiva aérea —Tintoretto—.
En la pintura italiana del siglo xvi distínguense varias escuelas: la
florentina, cuyos principales maestros se trasladan pronto a la Ciudad
Eterna, donde fundan la romana; la milanesa, que es, en realidad, la
de los discípulos de Leonardo; la de Parma y la veneciana.
LEONARDO DE V I N C I (t 1519).—Es, de los artistas del siglo xvi, el que
da los primeros pasos hacia la conquista del nuevo ideal. Nacido en
el pueblecito florentino de Vinci al mediar el siglo xv, se forma en el
taller de Verrocchio, y al cumplir los treinta entra al servicio de Ludovico el Moro, en Milán, donde permanece cerca de veinte años. El
destronamiento de aquél le hace recorrer Italia en diversas comisiones
durante el resto de su vida, hasta que, agotado para el trabajo, cruza
los Alpes al servicio de Francisco I, en cuyos brazos muere paralítico
tres años después.
Leonardo, por su notable afán de saber, de poseer todas las artes,
de dominar todas las técnicas y de inventar, es quizá el genio más representativo del Renacimiento. El deseo de conocer todo profundamente
es el fuego genial que consume su vida y malogra su obra. En la carta
que escribe a L. Moro, al ofrecerle sus servicios le promete construir
máquinas de guerra, cañones de forma inusitada, barcos incombustibles,
hacer caminos, puentes y túneles, trabajar como arquitecto; y en escultura y pintura, realizar cualquier trabajo al igual de quien pudiera
hacerlo mejor. Los manuscritos y los innumerables dibujos que de él
conservamos nos hablan, por otra parte, de sus hondas inquietudes científicas, en particular mecánicas, como la que le lleva a concebir una
máquina para volar.
Como artista le interesa sobremanera conocer el cuerpo humano,
tanto en su contextura interna, de lo que son buena prueba sus dibujos anatómicos, como en su aspecto expresivo y en sus movimientos.
Leonardo lo mismo estudia la sonrisa leve de un rostro perfecto, que
persigue lo característico, insistiendo en los rasgos decisivos. En este
pintura
del renacimiento
en italia
durante
el
s. x v i
115
aspecto da en sus dibujos un paso más allá que Donatello, y de lo feo
pasa a lo monstruoso. Las actitudes de sus personajes son mucho más
complicadas y ricas en movimientos que las de sus predecesores, y en
este aspecto su influencia en los maestros posteriores y en la formación del estilo cinquecentista es decisiva. El interés por la mímica y
por el movimiento de la actitud le lleva a preocuparse sobremanera
por el arte de enlazar unas figuras con otras, tanto formal como espiritualmente. Es el arte que culmina en su famosa Cena. Pero Leonardo no se limita a estudiar el cuerpo humano. En el estudio del caballo
pone también el mayor entusiasmo. En el destinado a la estatua ecuestre de Ludovico el Moro, de la que sólo termina el modelo en yeso, invierte varios años, y en el intenso movimiento del cartón para la Batalla de Aghiari, del palacio viejo de Florencia, se encuentra en germen
el barroquismo de las batallas y cacerías de Rubens.
Parejo de este interés por la mímica y el movimiento es el que
siente por la luz y la sombra. El tránsito suave de una a la otra es
una de sus principales preocupaciones. A la rigurosa línea de los cuatrocentistas florentinos reemplaza el suave paso de la superficie iluminada a la superficie en sombra, y de los colores vivos a la tonalidad
vaga; en suma: el típico esfumado leonardesco. Pero en Leonardo,
aparte de su valor primario para acusar el relieve, tiene un valor esencial para dulcificar la expresión.
Leonardo es, además, el gran teórico renacentista que nos deja
expuestas sus doctrinas en su Tratado de la Pintura.
Después de sus obras juveniles, como la Anunciación, cuyo estilo
se encuentra aún muy próximo al de Verrocchio, o los ángeles que se
le atribuyen en el Bautismo de éste (lám. 134), poco antes de abandonar
Florencia, emprende la pintura de la Adoración (lám. 154), que deja
sin terminar, y en la que nos ofrece ya una estudiadísima composición
rica en nuevas actitudes. Ep su primera gran obra milanesa, la Virgen
de las Rocas (1483) (lám. 151), del Museo del Louvre, inscribe las figuras en un triángulo, y al encanto de su claroscuro agrega el misterio
de las rocas recortadas en la vaporosa lejanía.
Pero donde su arte de componer se manifiesta plenamente es en
la famosa Cena (1495) (fig. 237), poco anterior a su salida de Milán.
Pintada en el testero del refectorio de Santa María delle Grazie, las
paredes y el techo de éste se continúan en la fingida arquitectura del
cuadro. Abandonada ya por Andrea del Castagno la forma tradicional
trecentista de agrupar los apóstoles en torno a la mesa. Leonardo los
presenta tras ella, incluso a Judas; a quien en un principio pensó colocar, como aquél, en primer término. El momento elegido, al igual
1
116
miguel
angel
que en la Cena de Ghirlandajo, no es el tradicional de la institución
de la Eucaristía, sino aquél cuando anuncia que uno de los presentes
le traicionará. Pero mientras Ghirlandajo no sabe aprovechar el hondo
dramatismo de la situación, él, gracias a su fino sentido de la expresión y a su dominio de la mímica, interpreta de manera admirable el
efecto de aquellas palabras en el temperamento de cada personaje, y
enlaza sus actitudes formando dos grupos a cada lado, cuyo movimiento
contrasta con la serenidad del Salvador, que, aislado en el centro, y
con los brazos extendidos, destaca su figura sobre la luz de la gran
ventana del fondo. Pésimamente conservado, el fresco de la Cena es, en
realidad, una ruina. El interés de Leonardo por el arte de componer,
aunque en menor escala, se manifiesta en su Santa Ana, la Virgen y
el Niño (lám. 153).
Su última gran obra es el retrato de Mona Lisa, La Gioconda (1505)
(lámina 152), mujer bellísima de unos treinta años, así llamada por
ser esposa de Francesco del Giocondo. Animado por la típica expresión leonardesca, dulce y casi sonriente, se asegura que el pintor ha
rodeado a la retratada de músicos que borren de su rostro toda huella
de melancolía. Relativamente erguida al gusto cuatrocentista, está ya
dotada de una dignidad propia del nuevo siglo, y tanto la posición de
sus brazos como la colocación de su cuerpo, y el estar representada de
media figura, son novedades en el arte del retrato. Pero sus valores
estéticos más absolutos son la suave expresión de su rostro, hija del
admirable modelar del claroscuro leonardeseo, y el vaporoso paisaje
de formas vagas e indeterminadas que le sirve de fondo. Recientemente se ha pensado que la retratada pueda ser Constanza Dávalos.
Leonardo pinta poco en Milán, pero los discípulos que deja son
numerosos. La escuela lombarda posterior es la constituida por sus
discípulos e imitadores. El más fecundo es Luini (t 1532), autor, entre
otras, de la poética composición de Santa Catalina depositada por los
ángeles en el sepulcro, y de La Sagrada Familia con San Juan, del Museo del Prado. Solario pinta una obra tan bella como la Virgen del
cojín, y de los restantes merecen recordarse Boltraffio (lám. 155) y el
Sodoma.
M I G U E L ANGEL.—Ya hemos visto cómo Miguel Angel se considera,
ante todo y sobre todo, escultor, y la realidad es que sus pinturas tienen mucho de escultura, por su predominio absoluto del dibujo y su
decidido desinterés por el color.
De su período florentino apenas poseemos más que La Sagrada
Familia (1503), del Museo de los Uffizi. Concebida casi como un blo-
' 166-168.—RAFAEL: Virgen de Terranova, Virgen Tempi, Virgen de la Pradera.
176-177.—RAFAEL: Virgen del Pez, Incendio del Borgo.
pintura
del renacimiento
en
italia
durante
el
s. xvi
117
que escultórico, su comparación con las interpretaciones florentinas de
fin de siglo, del mismo tema, pone bien de manifiesto su extraordinaria
novedad. En complicación y riqueza de movimientos sólo puede compararse, en un estilo completamente distinto, con las composiciones
leonardescas. Pero la gran obra de este primer período es la pintura
mural, para el palacio de la Señoría, de la Batalla de Caseína (1505).
Desgraciadamente, sólo se conservan copias del cartón donde representa el momento cuando los soldados, sorprendidos en el baño por el
enemigo, se visten rápidamente, pero por ellas podemos ver cómo son
el desnudo y el movimiento sus dos principales preocupaciones.
Sin apenas haber practicado la pintura, y sin dominar bien la técnica del fresco, Julio II le encarga en 1508, por sugestión de Bramante,
que termine la capilla que Sixto IV hiciera decorar a los mejores
maestros cuatrocentistas de su tiempo. Miguel Angel se niega y huye
de Roma, pero al fin tiene que transigir, y, al cabo de cuatro años de
trabajar solo en su alto andamiaje, descubre la enorme pintura de la
bóveda (lám. 162). Imagina ésta sostenida por varios arcos transversales apoyados en pilastras, entre las cuales representa alternativamente
lunetos con los precursores del Salvador y figuras gigantescas de profetas y sibilas (láms. 159, 160). Sobre los capiteles de los pilares dispone una serie de jóvenes desnudos en variadísimas y violentas actitudes, los Ignudi (lám. 157), que sostienen grandes relieves circulares de
bronce, y en los tramos de la bóveda misma pinta escenas del Génesis
en cuadros alternados mayores y menores. El número de figuras y de
historias es considerable, y hemos de agradecer a Bramante que obligase a Miguel Angel a desarrollar este amplísimo programa que seguramente nunca hubiese realizado en escultura. Nunca se ha representado hasta ahora, ni se representará al Creador, tan radiante de fuerza y
poder como en estas historias. Grandioso como una gigantesca nube
cargada de tormenta, y veloz como una exhalación, recorre el espacio
infundiendo vida con su sola presencia a un mundo de titanes (lámina 156). Si en escultura sólo nos deja un Moisés, en los profetas y sibilas nos ofrece veintitantos miembros de la misma familia, todos ellos
en actitudes de grandiosidad y variedad hasta ahora desconocidas, y
animados por el más profundo dramatismo. En los Ignudi —desnudos—
es el tema del desnudo y del movimiento lo que le obsesiona (lám. 157).
Terminado el techo de la Sixtina en 1512, su influencia en los destinos
del Renacimiento es decisiva.
Muchos años después, en 1543, le hace pintar el Pontífice, en el
gran lienzo del muro de la misma capilla, el Juicio final (lám. 161).
El Dios de Justicia, totalmente desnudo (lám. 158), con su poderoso
118
rafael
brazo en alto, está rodeado por una humanidad de gigantes, aterrorizada por su presencia. Hasta los elegidos y la misma Virgen parecen
atemorizados por su tremenda justicia. El amor al desnudo y al movimiento que triunfa en el techo de la capilla, se exalta aún más. Es una
inmensa masa humana que se mueve con dramatismo apocalíptico, con
una fuerza que sólo ha sentido hasta ahora Signorelli. Comparado con
todas las interpretaciones anteriores, este Juicio final sorprende por
el arrollador movimiento ascendente de los elegidos, y por el hundirse
en el abismo de los condenados, por su lanzamiento en el espacio, en
los que Miguel Angel nos deja ver todo su entusiasmo por el escorzo.
Reflejo la belleza del cuerpo humano de la perfección divina, Miguel
Angel no duda en conceder al desnudo amplitud sin precedentes, y,
limpio en su idealismo de toda impureza, lo lleva hasta el mismo cuerpo
del Todopoderoso. Pero las protestas no se hacen esperar, y el desvergonzado Aretino, alardeando de honestidad, no duda en decir que si
él escribe cosas impúdicas es con palabras decentes. Es, en realidad,
la consecuencia de la nueva reacción contra el culto renacentista del
desnudo, aun despojado de toda impureza. No se produce tan violenta
como en los días de Savonarola, pero el Pontífice hace cubrir a Volterra.
parte del cuerpo del Salvador.
En los frescos de la inmediata capilla Paolina, obra diez años posterior, la preocupación por la corpulencia de los modelos le lleva a
crear un tipo hercúleo, que deja honda huella en sus imitadores, pero
que carece de la vida y energía del Juicio final y de la belleza de las
escenas del techo. Están dedicados a San Pedro y a San Pablo.
RAFAEL.—Si Leonardo es el pintor que, formado en la Florencia
cuatrocentista, logra a costa de dolorosos fracasos crear en unas cuantas obras el estilo del pleno Renacimiento, Rafael es el genio fecundo
que concibe con claridad admirable y ejecuta con decisión y perfección. El es quien con paso seguro y firme sabe sacar las consecuencias del arte leonardesco, e incorporando la grandiosidad, el dramatismo y la terribilitá miguelangelesca, da forma al Renacimiento del
siglo XVI.
Rafael, como todos los genios, se apoya en el estilo de sus predecesores y contemporáneos, pero lo hace fundiendo esos estilos en
el crisol de su propia personalidad, nacida bajo el signo de la proporción y de la medida, de la belleza ideal y de la elegancia. Espíritu
permeable a las sugestiones ajenas, sería injusto negarle por ello una
capacidad creadora verdaderamente extraordinaria y rara vez igualada
en la historia del arte.
pintura
del renacimiento
en
italia
durante
el
s. xvi
119
La vida de Rafael, pasados sus primeros años, es una carrera ininterrumpida de triunfos. Nace en Urbino en 1483. Es persona de complexión débil, más bien pequeño de cuerpo, de ojos grandes, de mirar
dulce y expresión ingenua, de color pálido y largos cabellos negros.
Hijo del pintor Giovanni Santi, queda huérfano a los doce años y le toma
bajo su protección el discípulo de Francia, Timoteo Viti, que apenas
le dobla la edad. Cuatro años después, en 1499, ingresa en el taller
del Perugino, donde permanece hasta que cumple los veintiuno. Rafael
regresa entonces a su patria, pero los días felices de Urbino han pasado. El buen duque Federico ya no vive, un Borja ha vaciado sus arcas
y es necesario emigrar. Al trasladarse a Florencia se inicia un nuevo
período en su carrera artística.
Genio extraordinariamente precoz, antes de marchar a Florencia
produce ya obras notables que prueban la rapidez y talento con que
asimila el estilo peruginesco. Es la época del Rafael de las composiciones simétricas, de las figuras de suaves movimientos, casi femeninos,
rostros redondos y mirada de ensueño. En su Virgen con el Niño, de
Berlín (1501), no sólo son peruginescos los modelos, sino la ingenuidad
de la composición y la sencillez de las actitudes. Las obras más personales de esta época son El sueño del caballero y Las tres Gracias,
inspiradas éstas en modelos clásicos. Ya en Florencia pinta los admirables Desposorios (1504), de la Pinacoteca de Milán (láms. 163, 172), donde crea una vasta perspectiva de amplísimos horizontes al gusto peruginesco, que no puede por menos de hacer pensar en la Entrega de las
llaves, del Perugino, en el Vaticano (1482) (láms. 136, 137). Rafael, más
adelante, transformará totalmente este estilo, todavía en buena parte
cuatrocentista, pero conservará de su etapa umbría el a r t e de componer con claridad, en gran parte el gusto por las amplias perspectivas,
y el sentido de la solemnidad aprendido del Perugino.
Sus cuatro años florentinos son decisivos para su formación. Es la
época en que Miguel Angel esculpe el David y decora, en competencia
con Leonardo, la Sala del Consejo. A la vista del estilo de estos maestros, es natural que encuentre el suyo umbrío, ingenuo y excesivamente
sencillo. Rafael fija sus ojos ávidos de saber en el autor de la Cena,
y sus personajes, hasta ahora reposados, blandos y concebidos en plano,
comienzan a moverse con nervio, a enriquecer sus actitudes con escorzos y efectos de claroscuro, a disponerse también en profundidad, y
gracias a todo ello, a enlazarse unos con otros en f o r m a mucho más
sabia. Simultáneamente, la expresión de sus rostros gana e n variedad.
A la influencia leonardesca, tan decisiva en su arte, agrégase la de Fra
120
rafael
Bartolommeo, y la de la propia mímica elegante y graciosa del pueblo
florentino.
Durante su estancia en Florencia, Rafael se forma como pintor de
Vírgenes, uno de sus más legítimos títulos de gloria. En sus Vírgenes
con Niño se funden en equilibrio admirable el sentido pagano renacentista de la belleza humana, depurado por el idealismo platónico, y la
devoción cristiana. A la ingenuidad peruginesca de la Virgen de Berlín (1501) (lám. 164) suceden ahora los tipos propiamente rafaelescos :
la grave actitud rebosante de nobleza y grandiosidad cinquecentista de
la Madonna del Granduca (1505) (lám. 165) —Virgen del Gran Duque—,
la composición leonardesca de la Virgen de Terranova (lám. 166) —compárese la mano en escorzo con la de la Virgen de las Rocas, de Leonardo— y el arrebato maternal casi donatelliano de la Madonna (lám. 167)
de la casa de Tempi. El nuevo estilo, intensamente influido por el arte
de componer de Leonardo, es aún más sensible en la Virgen de la Pradera (1505) (lám. 168), del Museo de Viena, en la Virgen del Jilguero
(1506) del de Florencia y en la Bella Jardinera (1507) (lám. 174), del
Louvre, donde el deseo de inscribir el grupo en la equilibrada forma
triangular es bien patente. De esta misma fecha es la Sagrada Familia
del Cordero, del Museo del Prado. Todas ellas nos dicen cómo la agrupación de los personajes es problema que obsesiona a Rafael, y su obra
posterior nos confirma cómo continuará preocupándole a lo largo de
toda su vida. La creación más importante del período florentino, en la
que se revela impresionado por el dramatismo miguelangelesco, es el
Santo Entierro (1507), obra maestra, de numerosas figuras, que le muestra ya en pleno dominio del arte de componer. Recuérdense los Desposorios y se comprenderá el largo camino recorrido en el breve espacio
de tres años.
No obstante las obras capitales que pinta en Florencia, no llega
a considerársele en la ciudad del Arno artista de primer orden.
En 1508 marcha Rafael con una presentación para Julio II de su
sobrino favorito, el nuevo señor de Urbino. Acogido, además, favorablemente por su paisano Bramante, se le confía la decoración de la
Sala del Sello —La stanza della segnatura— del Vaticano, lo que significa
su consagración. Es la época en que Miguel Angel pinta el techo de la
capilla Sixtina. Rafael cuenta veintiséis años y ya no sale de Roma.
Rodeado de admiradores y solicitado por todos, sólo vive días de gloria. Pero esos días no son largos. El Viernes Santo de 1520, cuando
cumple los treinta y siete años, muere rodeado de admiración, a la que
sólo falta el carácter divino para ser verdadero culto.
pintura
del renacimiento
en italia
durante
el
s. x v i
121
La serie de grandes pinturas murales, que, auxiliado por un activo
taller, pinta en el Vaticano, es uno de los conjuntos más grandiosos de
la pintura renacentista, y en él culmina el género iniciado por Giotto
en la Arena de Padua. Es donde su arte de componer alcanza plena
madurez, haciendo gala de una fantasía rara vez igualada, y donde
florecen todas las grandes dotes de su genio. En ellas es también cada
vez más sensible la influencia del dinamismo y de la grandiosidad miguelangelescos. En la estancia antes citada pinta (1508-1511) las cuatro
grandes alegorías: la Teología —Disputa del Sacramento—, la Filosofía
—La Escuela de Atenas—, la Poesía —El Parnaso— y la Jurisprudencia
—Gregorio IX y Justiniano publicando sus códigos.
La Disputa del Sacramento (lám. 173), que representa el triunfo de
Cristo en su cuerpo glorioso y bajo la forma de la Eucaristía, está concebida con grandiosidad extraordinaria, como un amplísimo escenario
de abolengo umbrío, en realidad, un gigantesco presbiterio, donde se
ordenan en semicírculo, a uno y otro lado del altar, pontífices, cardenales y prelados que discuten acaloradamente adoptando nobles actitudes. Ligados por su mímica, todos ellos aparecen intensamente incorporados a esa corriente de atención que converge en el ostensorio, como la de los Apóstoles de Santa Maria delle Grazie en la persona del
Salvador. Incluso los personajes que aparecen tras el antepecho del
primer término se encuentran incorporados a ese movimiento. A ese
deseo obedece, por ejemplo, el gesto del que, abismado en la lectura
de su gran libro, mueve su rostro violentamente hacia atrás.
Esta misma grandiosidad majestuosa, que nos dice cómo Rafael ha
sabido asimilar el tono de las ruinas gigantescas de la Ciudad Eterna, lo mismo que antes la gracia florentina, es la que inspira La
Escuela de Atenas (lám. 175). El gracioso templete de los Desposorios, de ligereza umbría se transforma en las masas ingentes de unos
muros que reciben una enorme bóveda, ante la que Platón con el
Timeo señalando el cielo, y Aristóteles con la Etica, presiden a un
sinnúmero de personajes. En el primer término se ha retratado el
pintor en unión del Sodoma y del geógrafo Ptolomeo, con el globo en
la mano. El Arquímedes que, junto a él, dibuja en tierra sus geometrías, parece ser también retrato de su profector Bramante.
Al terminar la primera Estancia, Julio II le encomienda la llamada
de Heliodoro (1514), en cuyas historias, aunque indirectamente, se glorifica la persona de aquel Pontífice. En sus dos principales composiciones, Heliodoro expulsado del templo y el Encuentro de León I y Atila,
dedicadas a recordar el castigo • de los príncipes expoliadores de los
Estados Pontificios, y la defensa de éstos, nos ofrece el contraste entre
122
rafael
la majestuosidad y la severidad pontificia, y el movimiento impetuoso
del grupo de los jinetes, que inspirará a tantas generaciones de pintores. Muerto Julio II al comenzarse la segunda historia, hubo de retratar en León I a León X. En la tercera cámara (1514-1517) pinta el
Incendio del Borgo (lám. 177), en el cual el movimiento y el dramatismo de las gentes aterrorizadas por el peligro, son la preocupación principal del pintor, que nos hace alarde de su fantasía trazando un sinnúmero de variadas y elegantísimas actitudes.
La colaboración del taller, ya considerable en los restantes frescos
de esta cámara, es preponderante en la Sala de Constantino, cuya historia principal es la Batalla del Puente Milvio, ejecutada en su mayor
parte, con arreglo a sus dibujos, por su discípulo Julio Romano, y
terminada después de su muerte.
De no menor importancia que estas grandes composiciones murales es la hermosa serie de cartones (1515) que pinta para ser copiados
en los tapices que el Pontífice hace ejecutar en Flandes. Están consagrados a los Hechos de los Apóstoles.
Entre sus restantes pinturas murales deben recordarse especialmente las de las Logias del Vaticano (1513), por las numerosas escenas
del Antiguo y del Nuevo Testamento que contienen y por sus decoraciones de grutescos, que, ejecutadas por sus discípulos, en particular por
Giov. de Udine, son el repertorio más rico y más utilizado por los
artistas posteriores para este tipo de ornamentación. Son también muy
bellas las del palacio de la Farnesina, dedicadas a la fábula antigua, y
cuyo tema principal es el Triunfo de Galatea.
Este considerable número de grandes composiciones murales pintadas en poco más de diez años no impide a Rafael continuar cultivando la pintura de caballete, en la que su estilo, naturalmente, continúa evolucionando en forma análoga. A su etapa romana corresponden
la Virgen del Pez (láms. 169, 176) y la Virgen de San Sixto (1515) (lámina 170), de simplicidad de composición y grandiosidad romana típicamente cinquecentista, y la Virgen de la Silla. La composición de
sus Sagradas Familias se complica también a tenor del estilo de sus
primeras pinturas murales. La de Francisco I, del Museo del Louvre,
es buena prueba de ello. La del Roble (lám. 179), del Museo del Prado,
con sus mármoles clásicos y sus actitudes, nos dice cómo Roma ha
entrado en Rafael. En las grandes composiciones del Pasmo de Sicilia
(lámina 180), del mismo museo, y de la Transfiguración, es particularmente sensible la influencia miguelangelesca.
Lo mismo que en la pintura de historia, Rafael deja su huella genial en el arte del retrato, donde también puede seguirse su evolución
pintura
del renacimiento
en italia
durante
el
s. xvi
123
admirable desde los primeros, de los Doni (lám. 171), o del Joven, de
Budapest, hasta el del Cardenal (lám. 181), de grandiosidad y simplicidad romanas; el de Juana de Aragón y el de la Donna Vellata (lámina 182), cada vez más ampulosos y de gesto más arrogante. Ellos sirven de punto de partida a los grandes retratistas barrocos.
CORREGGIO.—El pintor de Parma Antonio Allegri, llamado el Correggio
(t 1534) por el lugar de su nacimiento, muere, como Rafael, antes de
cumplir los cuarenta años. Correggio es el más barroco de la primera
fase del pleno Renacimiento. Aunque se supone que después de estudiar
con pintores modestos se encierra en Parma y no conoce a sus grandes
contemporáneos antes citados, es indudable que no se ha formado solo.
En sus obras más antiguas es sensible la huella de Mantegna, no sólo
en la manera de colocar los personajes, sino en los mismos tipos de
éstos. De su conocimiento de la obra de Rafael es testimonio su famosa
exclamación: Anch'io sono pittore al contemplar"' la Madonna de San
Sixto, de aquél; y de su admiración por Leonardo nos habla su interés por el claroscuro y por la blandura del modelado, tan esenciales
en su estilo.
Pero, por encima de todas esas influencias, está la propia sensibilidad del Correggio. Como se ha dicho muy bien, mientras en Miguel
Angel todos los seres se convierten en gigantes, en el pintor de Parma
todo se hace infantil, y, sobre todo, femenino; frente a los gestos terribles del florentino, su expresión típica es la sonrisa. Sus personajes
masculinos tienen a veces formas casi femeninas —recuérdese el Salvador del Noli me tangere, del Museo del Prado.
Pese a la influencia de Mantegna en alguna obra temprana, como
la Judit del Museo de Estrasburgo, Correggio tiene ya creado su estilo propio hacia 1515. La Virgen de San Francisco, del Museo de Dresde, concebida todavía dentro del tipo rafaelesco, manifiesta claramente,
sin embargo, en las actitudes de los personajes y en la expresión de
sus rostros, sus características propias. De estos mismos años se considera la Virgen del Museo del Prado (lám. 187), donde su amor por el
claroscuro le lleva a imaginar la escena en una especie de cueva con
entrada al fondo, y su deseo de movimiento se deja sentir en la actitud
de la Virgen y en los plegados de su ropaje. De fecha algo más avanzada son los Desposorios místicos de Santa Catalina (lám. 179), del
Museo del Louvre, una de las obras más bellas del Renacimiento, donde
la gracia y la ternura tan características del pintor se nos muestran en
toda su plenitud. El Noli me tangere, del Museo del Prado, que se
considera de estos mismos años, nos ofrece un paisaje aterciopelado con
124
correggio
bellísimo celaje, ante el que el pintor expresa el arrebato de la Magdalena en una figura intensamente movida.
Pero cuando ese amor por el movimiento, que le convierte en uno
de los padres del barroco, adquiere mayor desarrollo en sus cuadros
de caballete es en las composiciones de numerosas figuras, como las
Vírgenes de San Sebastián, de San Roque, de San Jorge y de San
Jerónimo, donde la claridad, el equilibrio y el sentido arquitectónico
rafaelescos de la Virgen de San Francisco desaparecen en violentos
escorzos. Representadas desde punto de vista muy bajo, las figuras se
entrecruzan y superponen, produciendo una impresión de movimiento y alegría sin precedentes. Lejos de contrapesar los personajes, gusta
de agruparlos desequilibradamente, de modo que domine en su composición una violenta línea oblicua, situando en uno de los lados, en el
borde mismo del cuadro, y en primer plano, a algún personaje, para
que el grupo decrezca rápidamente en el sentido opuesto. Esta misma
forma de componer inspira su Nacimiento (lám. 183), del Museo de
Dresde, en el que ese efecto resulta más patente gracias al resplandor
del Niño en la oscuridad que justifica la denominación de la Noche
con que se conoce el famoso cuadro. En el Descanso en la huida a
Egipto, conocida por la Virgen de la escudilla, del Museo de Parma,
son notables la luminosidad de nubes y personajes, la expresión de los
rostros y el movimiento general de la composición.
El movimiento y los escorzos alcanzan su máximo desarrollo en
las pinturas murales de sus bóvedas, pues, no en vano, bastantes de
las características comentadas en sus cuadro de caballete tienen su
origen en este género pictórico. En las del locutorio de San Pablo de
Parma (1518), encargadas por la mundana abadesa donna Giovanna, nos
muestra en unos nichos fingidos esculturitas monocromas paganas,
mientras hace desfilar por las claraboyas una encantadora serie de niños con perros, flechas y trofeos de caza del séquito de Diana, la diosa
de la virginidad, que, guiando su carro, preside la sala sobre la chimenea (lám. 184). En 1520, cuando sólo cuenta veintiséis años, pinta la
cúpula y el ábside de San Juan de Parma, donde su estilo avanza considerablemente en el sentido barroco de la composición, reduciéndose
ya al mínimo el encuadramiento arquitectónico, existente todavía en
San Pablo. Las nubes y los escorzos de los personajes vistos desde abajo
lo invaden todo. En la cúpula representa la visión de San Juan, que
aparece escribiendo en un luneto, con el Todopoderoso, inspirado en el
Salvador de la Transfiguración de Rafael, rodeado por numerosos personajes en escorzos violentísimos. De la Coronación de la Virgen del
ábside sólo se conserva en el Museo de Parma el grupo central, y aún
178-180.—RAFAEL: Sagrada Familia del roble.—CORREGGIO:
de Sta. Catalina.—RAFAEL : Pasmo de Sicilia.
181-183.—RABAEL: Retratos
de un cardenal y de la Donna
Nacimiento («La Noche»),
Desposorios
Vellata.—CORREGGIO
187-189—CORREGGIO: Virgen.—SARTO : Retrato.—PONTORMO : S a n t o
190-192.—VOLTERRA:
Descendimiento.—PARMIGIANO:
BAROCCI : N a c i m i e n t o .
Virgen
del
Entierro.
«Collo
lungo.—
pintura
del
renacimiento
en
italia
durante
el
s.
xvi
125
más barroca es la Asunción de la Virgen, que pinta (1526) en la cúpula
de la catedral. Nubes, escorzos y desnudos en desenfrenado movimiento
cubren toda la superficie de la bóveda. La pintura barroca tendrá que
esperar más de un siglo para crear algo equiparable. En la parte inferior, ante el fingido tambor, presencian el portento los apóstoles, mientras los ángeles sostienen candelabros e incensarios.
Enamorado del desnudo como buen renacentista, y cultivador de
la fábula mitológica, no posee el equilibrio y el reposo espiritual que
veremos en Tiziano. Entre la Dánae recibiendo la lluvia de oro, de
éste, y la suya, existen diferencias fundamentales. Su Dánae es una
figurilla menuda e inquieta en que existe mucho del estilo Luis XV
francés. Esa intención, ajena a la pura contemplación de la belleza
del desnudo femenino tizianesco, aumenta en grado hasta ahora desconocido en su lo del Museo de Viena, donde la voluptuosidad del
pintor se pone a tono con la fina fantasía griega creadora de la fábula
representada. Obra también muy conocida es el Rapto de Ganímedes,
del mismo museo (láms. 185, 186).
EL MANIERISMO.—Muerto Leonardo en 1519, Rafael el año siguiente,
y terminado poco después, hacia 1540, el Juicio Final de Miguel Angel,
el gran arte del Renacimiento florentino ha llegado a su momento
culminante. La enorme capacidad creadora de la ciudad del Arno queda
agotada, y ya no produce artistas de primer orden que hagan avanzar
la pintura como hasta ahora.
Después del traslado a Roma de Miguel Angel y Rafael, queda en
Florencia algún pintor de tan gran valía como Andrea del Sarto (t 1531),
que, sin el genio de aquéllos, es, sin embargo, artista de primer orden,
cultivador tanto de la pintura al fresco como de la de caballete. Las
grandes composiciones murales del claustro de los Descalzos de Florencia son buenos ejemplos de cómo sin dejarse subyugar por el arte
rafaelesco sabe cultivar el género en forma muy original y con grandiosidad plenamente cinquecentista. Ese mismo estilo inspira su pintura en la tabla de la Virgen de las Arpías, y en tal grado que, por lo
claro y majestuoso de su composición, puede considerarse como una
de las obras más representativas del Renacimiento cinquecentista. Sus
Sagradas Familias y sus Vírgenes con el Niño, de formas un tanto angulosas, y su personal sentido del color, alcanzan una gran aceptación.
El Asunto místico del Museo del Prado, típica composición triangular
cinquecentista, es también, por la delicadeza del colorido, una de sus
obras maestras. Ejemplo de retrato, que le coloca a la altura de Rafael,
126
el
manierismo
es el que se supone de la mujer del artista, Lucrecia de Fede (lám. 188),
del mismo museo.
Aun sin producir personalidades de la categoría de Leonardo y Miguel Angel, la pintura florentina continúa evolucionando. El nuevo estilo es el manierista, que intensifica algunos aspectos de la obra de los
grandes maestros anteriores y agrega nuevos valores. Figura entre los
primeros el intenso dinamismo contenido miguelangelesco, que da lugar
a las más rebuscadas y contorsionadas actitudes. El deseo de acoplar
unas figuras en el espacio libre dejado por las otras aumenta en grado
extraordinario, y a los grandes grupos antes enlazados con soltura y
gracia sucede el escalonamiento o distribución en zonas superpuestas.
Entre los más destacados manieristas florentinos deben recordarse Pontormo (t 1556), Rosso (t 1541), Bronzino (t 1572) y Vasari (t 1574).
Pontormo (lám. 189) es pintor de gran sensibilidad, cuyo intenso manierismo vá unido a un sentido de la elegancia típicamente florentino;
Rosso, menos preocupado por el ritmo ligero de las formas curvilíneas,
prefiere los planos quebrados de colores vivos y fuertemente iluminados; Bronzino, excelente retratista, y Vasari representan una etapa
más avanzada del manierismo, en la que se deja sentir la influencia
de la monumentalidad romana. Una de las últimas etapas del manierismo florentino está representada por los Zúccari, que Felipe II llamará a
El Escorial.
En Roma, el manierismo sigue dos tendencias a veces muy diferenciadas, pero que, con frecuencia, se funden: la de Rafael y la de
Miguel Angel. Aparte de los discípulos, debe recordarse entre los seguidores del primero, por su gran influencia, a Salviati, que tanta huella
deja en los rafaelistas españoles, y entre los del segundo a Daniel de
Volterra (t 1566), en cuyas obras maestras, el Descendimiento
(lámina 190) y la Resurrección de Lázaro, encontramos los tipos hercúleos y las actitudes grandiosas de la capilla Sixtina. Tardío representante de este manierismo miguelangelesco es el boloñés Tibaldi, que,
como veremos, viene a fin de siglo a decorar El Escorial.
Como es lógico, el manierismo no se circunscribe a Florencia y
Roma. Al norte de los Apeninos, dentro del cuadro general de características del estilo, los pintores de este período se distinguen por la
influencia del Correggio. El Parmigianino (t 1540) nos deja en su Virgen
del cuello largo (lám. 191) una de las más típicas creaciones del manierismo, en las que las formas se alargan desmedidamente.
Federico Barocci (t 1612), hijo de Urbino, a su regreso de Roma
se encuentra más atraído por el arte gracioso y femenino del Correggio
que por la grandiosidad miguelangelesca, y crea un estilo muy personal
pintura
del renacimiento
en italia
durante
el
s. x v i
127
y poético, de colores claros con calidad de pastel, personajes menudos,
de andar leve y rostros sonrientes, y composiciones en que dominan
el escorzo y los efectos de luz. El Nacimiento (lám. 192), del Museo del
Prado, es buen ejemplo de su manera de pintar.
V E N E C I A : G I O R G I O N E . — E n la Venecia de Giovanni Bellini, pletórica
de color y de lujo, surge a fines del siglo xv un artista que, como Leonardo en el centro de Italia, es capaz de crear un nuevo estilo. Ese artista es Giorgio de Castelfranco, o Giorgione (t 1510), que muere de la
peste antes de cumplir los treinta. Dotado de un temperamento esencialmente poético, percibe como los grandes florentinos el sentido de
la claridad y de la simplicidad de la composición del cinquecento, y crea
el tipo humano que Tiziano empleará después. Transforma el paisaje,
dotándole de poesía hasta ahora desconocida en Venecia, y escribe uno
de los capítulos más bellos del desnudo femenino. De lo que significa
para la transformación en la escuela veneciana en pro de la grandiosidad
del Renacimiento pleno es buen ejemplo su Virgen de Castelfranco,
sentada en elevado trono sobre bello fondo de paisaje, y acompañada
de dos santos en la mitad inferior del cuadro. En un solo plano presenta también a la Virgen con dos santos, del Museo del Prado, que,
discutida por unos y defendida por otros, es indudablemente obra de
excelente calidad, animada por el más puro espíritu giorgionesco. Pero
donde se manifiestan toda la novedad del estilo del joven pintor y su
fino sentido poético es en sus obras de tema profano. En el Concierto
campestre (lámina 193), del Museo del Louvre, nos muestra en la más
admirable unión el blando y aterciopelado paisaje por él creado, el desnudo femenino de formas llenas que heredará Tiziano y la música. Desnudo y paisaje es lo que nos ofrece de nuevo en La tempestad (lám. 204)
y en su Venus dormida (lám. 195), de Dresde. De cuerpo más esbelto
que las jóvenes del Concierto, es, probablemente, el desnudo renacentista donde de manera más perfecta se hermanan la admiración
por la belleza del cuerpo juvenil femenino y el sentido de la castidad.
En ninguna otra pintura se ha interpretado tampoco mejor el reposo
del sueño sereno y libre de toda preocupación. El paisaje, que, al
parecer, termina Tiziano, acompaña con su horizontalidad y su blandura el cuerpo juvenil de la diosa. Desde el punto de vista de la
iconografía del tema, la interpretación de Giorgione inaugura el tipo
de la Venus echada que adoptará Tiziano y que tan larga descendencia
tendrá en toda la pintura posterior.
128
TIZIANO
TIZIANO.—Muerto en plena juventud Giorgione, el pintor en quien
florece su ideal artístico es Tiziano Vecellio (t 1576), que muere, en
cambio, casi centenario. Nacido en un pueblecito de los Alpes vecinos,
es discípulo de Bellini, aunque deba realmente la formación de su
personalidad a Giorgione. Tiziano es artista que recibe las mayores distinciones de los príncipes extranjeros —el emperador Carlos le nombra conde de Palatino—, pero que no se decide a abandonar Venecia
sino obligado por las circunstancias o para realizar trabajos muy concretos, como la marcha a Bolonia y Augsburgo para retratar al César;
la visita que hace a Roma en edad avanzada se debe a asuntos familiares y no artísticos. Su vida transcurre holgada y plácida en su casa
de Venecia, frecuentada por sus amistades, entre las que figuran el
Ariosto y el Aretino, entregado a su arte y a la música, por la que siente
gran afición.
Gracias a su larguísima vida, el estilo de Tiziano evoluciona profundamente, hasta el punto de que, mientras sus primeras obras son de
tipo bellinesco, de superficies acariciadas y terminadas, en las últimas
emplea una técnica deshecha, casi impresionista, en que utiliza pinceles, al decir de algún testimonio, como «escobas», y para terminar el
cuadro, más que de ellos se vale de los dedos. La Virgen y santos de
medio cuerpo y el Jesús con la Cruz, del Museo del Prado, son buenos
ejemplos de los estilos de juventud y de vejez del maestro.
Entre sus obras juveniles, animadas ya plenamente por el espíritu
giorginesco, figuran Las tres edades, de propiedad particular inglesa,
y, sobre todo, El amor divino y el amor profano, de la Galería Borghese, de Roma, cuyo sentido concreto no conocemos con seguridad, y
entre cuyas interpretaciones figura la que representa a Venus despertando en Medea el amor por Jasón. Apoyadas en una fuente de mármol
con relieves alegóricos alusivos al tema, Tiziano nos contrapone las dos
bellas jóvenes, vestida la una y desnuda la otra, viva reencarnación
de las del Concierto campestre giorgionesco.
La música que hemos visto aparecer en éste, y por la que el Tiziano
siente tanta afición, le inspira el Concierto del Museo de los Uffizi, de
Florencia, ahora que con figuras de medio cuerpo y sobre fondo oscuro.
Obras también tempranas, animadas por el mismo espíritu giorgionesco, son la Bacanal (láms. 202, 206) y la Ofrenda a Venus, del Museo
del Prado, pareja que, con el Baco y Ariadna (lám. 205), de la Galería
Nacional de Londres, constituye la serie pintada para el duque de
Ferrara. En la Bacanal, sobre un fondo donde el azul intenso del mar
y las hermosas nubes doradas son personajes de primer orden, nos
muestra la sana alegría y la laxitud que el vino produce. Levantándolo
195-199.—GIORGIONE: Venus dormida.—TIZIANO: Venus de Urbino, Felipe II,
Venus y la música, Dánae.
200.—VERONÉS: Comida en casa de Simón.
201-203.—TIZIANO: La (
itorretrato.
204-206—GIORGIONE
La
tempestad.—TIZIANO
pintura
del renacimiento
en italia
durante
el
s. xvi
129
en bella jarra de vidrio veneciano, nos dice cómo hace dormir profundamente, tanto al viejo tendido en la colina del fondo como a la joven
que en el primer término nos deleita con su hermoso desnudo, e inspira la alegría de los que beben y danzan en el grupo central. También
aquí dedica Tiziano su recuerdo a la música, y precisamente en la persona de su amada Violante, que, situada en primer plano, tiene la
flauta en la mano y decora su pecho y su cabeza con las emblemáticas
violetas.
El capítulo de la fábula pagana incluye otra importante serie, que
tiene su origen en la Venus dormida (lám. 195), de Giorgione. La más
antigua de su mano, y en la que la derivación del modelo del maestro
resulta más patente, es la de Urbino (lám. 196), del Museo de los Uffizi. Sus formas son todavía tan juveniles como en la Venus de Dresde,
y su colocación, salvo en uno de los brazos, la misma. Pero no reposa
en el campo; está en la habitación de un palacio, al fondo de la cual
unas servidoras buscan en un arcón las vestiduras que ocultarán su
bello desnudo. En las interpretaciones posteriores, sus Venus pierden
juventud, y de acuerdo con su ideal de belleza femenina, son de formas
más llenas. Colocadas más de frente, parecen hacer gala de ello. Los
dos ejemplares del Museo del Prado (lám. 198) nos dicen que para
Tiziano, el digno compañero del amor es la música. Obras no menos
bellas que las anteriores son, en el mismo museo, Dánae recibiendo
a Júpiter en forma de lluvia de oro (lám. 199), uno de los más hermosos desnudos salidos de su pincel, y Venus y Adonis, lienzo en el que,
para formar juego y completar el anterior, según escribe el propio
Tiziano al enviarlo a Felipe II, en vez de presentar a la diosa de frente,
como a Dánae, la muestra de espaldas. Y todavía puede recordarse,
entre sus obras maestras de tema mitológico de las antiguas colecciones reales españolas, la llamada Venus del Pardo, hoy en el Museo del
Louvre.
Pero Tiziano es también pintor de primer orden de temas religiosos. De época bastante temprana son dos grandes cuadros en los que
nos muestra cómo sabe mover un crecido número de personajes con
ese sorprendente sentido de la monumentalidad típicamente cinquecentista. En la hermosa Asunción de Santa María dei Frari, la Virgen
asciende, en actitud majestuosa, sobre el grupo de las gigantescas figuras de los apóstoles, que llenan la parte baja en torno al sepulcro vacío.
Esa misma nota de monumentalidad impera en la Virgen de los Pésaro (1526) (lám. 218) del mismo templo, donde dos enormes columnas,
vistas desde muy lejos, como la' Virgen misma, prestan al escenario
un tono monumental muy de acuerdo con los gustos de la época. Pre9
130
tiziano
sentados por San Pedro, los Pésaro celebran su victoria sobre los franceses, enarbolando la bandera de los Borjas coronada de laurel. Alternando con los temas de carácter mitológico, Tiziano continúa pintando a lo largo de su vida cuadros religiosos, entre los que ocupa destacado lugar la Gloria (1554), del Museo del Prado (lám. 201). Sobre un
paisaje que se pierde en la profundidad, imagina suspendidos en el
espacio, en primer término, a los profetas y santos, que, escalonándose
y alejándose hacia arriba, encuadran a la Trinidad y a la Virgen, que,
envuelta en su manto azul, se dirige hacia las alturas. Dándoles frente
en el lado opuesto, cubiertos por sus sudarios, imploran perdón por
sus pecados el Emperador, Doña Isabel y Felipe II. En el mismo museo
se guardan el Santo Entierro y la Santa Margarita, el Ecce Homo y las
Dolorosos. Obra religiosa muy característica de los últimos tiempos por
su factura aborronada es la Coronación de Espinas, de la Pinacoteca de
Munich.
Tiziano es, además, pintor de retratos de primera calidad, y también de este género guarda el Museo del Prado varios de los mejores,
que no en vano la colección de cuadros del pintor que conserva nuestra primera pinacoteca carece de rival. De Carlos V posee dos. El más
antiguo es el que le presenta de pie y de cuerpo entero —el Tiziano
es el que impone el retrato de cuerpo entero—, acompañado por un
gran mastín y vestido con el traje de corte que luce al ser coronado
rey de Lombardía. El otro es el pintado en Augsburgo, después de la
batalla de Mühlberg (lám. 194), a cuyo efecto se traslada Tiziano expresamente a la ciudad alemana. Los años transcurridos entre uno y otro
retrato no son muchos, pero el César, todavía joven, aparece en el segundo avejentado y cargado de preocupaciones, como, efectivamente,
sabemos que lo estaba en esos días. El pintor renuncia al paso de desfile
según la norma impuesta por la estatua ecuestre de Marco Aurelio, y
lo imagina dirigiéndose rápidamente a algún lugar de peligro de la
batalla, con ese tono de naturalidad tan propio del estilo tizianesco.
Tanto el color del caballo como el atavío del retrato responden plenamente a los por él llevados el día de la batalla. El tercer retrato de
Carlos V, que nos lo muestra en un sillón como hombre de Estado,
pertenece a la Pinacoteca de Munich.
De Felipe II existen en el Museo del Prado, uno de joven con armadura (lám. 197), y otro, de gran tamaño, compañero del de Carlos V en
Mühlberg, donde el monarca ofrece a su hijo en acción de gracias
por la victoria de Lepanto. El retrato de la Emperatriz Isabel, de medio
cuerpo, no está hecho del natural. Retratos también de primer orden
conservados en el mismo museo son el del Marqués del Vasto arengan-
pintura
DEL r e n a c i m i e n t o
en italia
durante
el
s. x v i
131
do a sus tropas y, sobre todo, el Autorretrato (lám. 203) del pintor, ya
viejo, pero firme, ejecutado con esa aparente simplicidad que sólo se
alcanza al final de una gloriosa carrera artística.
'
VERONÉS.—El amor al lujo y la fastuosidad, tan típicamente veneciano, unido al interés por lo secundario y anecdótico, propio del estilo
cuatrocentista, son los rasgos esenciales que definen la personalidad
artística de Pablo Veronés (t 1588), la segunda gran figura de la escuela. Veronés es el pintor de los escenarios grandiosos con amplias
columnatas y blancas fachadas de mármol, donde se mueven numerosos personajes que, en actitudes elegantes, visten lujosas vestiduras
de ricos rasos y terciopelos. Para él, las historias religiosas son motivos
para imaginar aparatosas composiciones, por lo general de tono profano, animadas por una serie de escenas secundarias que alegran y
entretienen la vista, pero que no contribuyen a concentrar la atención
en el tema principal. En este aspecto, es el heredero directo de la
tradición de Gentile Bellini y Carpaccio. No deja de ser significativo
el que la Inquisición estime irreverente en alguno de sus cuadros la
presencia de ciertos personajes secundarios.
Obras muy representativas de la personalidad de Veronés son las
Bodas de Caná y la Comida en casa de Simón (lám. 200), del Museo
del Louvre, cuadros que además, por sus enormes proporciones, son
buena prueba de cómo la pintura veneciana en lienzo sabe emular el
tamaño de los frescos florentinos y romanos. Las Bodas de Caná tienen
por fondo un escenario arquitectónico monumental de fastuosos edificios marmóreos con largas balaustradas, entre los que se mueven un
sinnúmero de personajes. Ante la mesa del banquete se encuentra la
orquesta, y junto a ella, servidores que trasiegan vino de unas vasijas
a otras, un negrillo que ofrece la bebida, perros, etc., y, como si no
fuese suficiente el escenario, algunos personajes suben por las columnas y cornisas para contemplar mejor el espectáculo. La Comida en
casa de Simón, aunque no produce el efecto de aglomeración del cuadro anterior y su columnata de planta curva da una sensación de
mayor claridad, responde a la misma manera de sentir. Cuadro también de este tipo es el de la Comida en casa de Levi, de la Academia
de Venecia.
Entre la excelente colección de obras del Veronés, del Museo del
Prado, destaca muy en primer plano el Jesús perdido en el templo
discutiendo con los doctores, donde el Salvador niño se dirige con
aire majestuoso a unos doctores ataviados como ricos mercaderes venecianos, y el de Jesús y el centurión de Cafarnaum (lám. 207), en el
132
tintoretto
que, ante un escenario monumental, con dos grandes columnas en el
primer término, el centurión cae en tierra y, sostenido por dos soldados, se postra a los pies de Jesús, que, acompañado por los apóstoles,
viene del fondo. Cuadro también de numerosas figuras es el del Martirio de San Menas. Importante por su belleza e interesante porque permite compararlo con la interpretación del mismo tema de Tiziano,
es el de Venus y Adonis. De pequeñas proporciones, el Hallazgo de
Moisés es de un colorido muy rico y está compuesto con gran maestría.
TINTORETTO. LOS B A S S A N O S . — E l tercer gran maestro de la escuela
es Jacopo Robusti, llamado el Tintoretto (t 1594) por lo corto de su
cuerpo y ser hijo de un tintorero. Con él desaparece de la pintura
veneciana ese reposo clásico que distingue al Tiziano y al mismo Veronés. Temperamento extraordinariamente apasionado y violento —que
la Venecia de su tiempo no llega a comprender—, no consigue que
se le estime como pintor del rango de Tiziano ni de Veronés. Y es
que Tintoretto reacciona frente a la placidez de Tiziano, y no obstante
ser como él un colorista de primer orden, siente admiración por Miguel
Angel. Aunque se asegura que escribe en la pared de su estudio el
lema: «El dibujo, de Miguel Angel; el colorido, de Tiziano», no es
sólo el dibujo del maestro florentino, sino su sentido dramático, lo que
le hace proponerlo de modelo. En su preocupación por el escorzo,
no contento con estudiar la obra de Miguel Angel, hace figurillas de
cera y barro, que, colocadas en cajitas de madera, copia desde abajo.
También es novedad importante en la escuela, que contribuye a intensificar el dramatismo de sus creaciones y facilita el efecto de los escorzos, su interés por el claroscuro, que no en vano, al decir del cronista
clásico de los pintores venecianos, los mejores colores, según el Tintoretto, son el blanco y el negro, porque éste da profundidad a las
sombras y aquél realza el relieve.
Después de varias pinturas de menos importancia, en su deseo de
realizar algunas obras de grandes proporciones en que poder dar rienda suelta al fuego de su fantasía, consigue que le encarguen, sin más
remuneración que el pago de los materiales, los enormes lienzos de
Santa María dell'Orto (1546). En la Adoración del becerro de oro, y
sobre todo, en el Juicio Final, nos deja ya ver, juntamente con la influencia de Miguel Angel, todo el dramatismo de su temperamento y su
amor al movimiento, a la violencia de los escorzos y a los contrastes
de luces y sombras. El cotejo de la Presentación de la Virgen, de esta
serie, concebida en profundidad y violentamente iluminada, con la del
Tiziano, desarrollada en plano y bajo una iluminación uniforme, nos
pintura
del renacimiento
en
italia
durante
el
s. xvi
133
dice el abismo que los separa. Pocos años más tarde comienza sus
pinturas para cofradías o scuole. La primera es la serie de la de San
Marcos, para donde hace la historia del Santo liberando a un esclavo
del suplicio (lám. 209). Es una revuelta masa humana, que ante un
fondo luminoso muestra las más movidas actitudes subrayadas por vivos contrastes de claroscuro, masa sobre la que desciende el santo con
ímpetu arrollador, iluminado el manto, el rostro en sombra y radiante
de luz la cabeza, mientras el esclavo yace desnudo en tierra, en escorzo
no menos violento, y el verdugo, con los brazos en alto, enarbola los
instrumentos de martirio hechos pedazos. La serie más importante es,
sin embargo, la de Scuola di S. Rocco, que consume buena parte del
final de su carrera. La obra que en el Museo del Prado puede dar idea
de estas grandes pinturas es el Lavatorio (lám. 212), en el que Tintoretto
desplaza el tema principal del Salvador a un extremo del cuadro,
situando, en cambio, en el centro el motivo secundario del esfuerzo
por despojar de sus calzas a uno de los apóstoles. Pero, aparte de esta
interpretación tan veneciana, lo verdaderamente importante para la
historia de la pintura es la maravillosa realidad de que sabe dotar al
aire bajo la sombra de la mesa y en la luminosa lejanía. Para la historia
de la perspectiva aérea, que culminará en nuestro Velázquez, es jalón
capital.
Además de esta obra de grandes proporciones, posee el Museo del
Prado, entre otras, un Bautismo de intenso efecto de claroscuro, una
bella serie de escenas del Antiguo Testamento, de un techo cuyo centro es la Purificación de las Vírgenes madianitas, y varios retratos. El
del Caballero de la cadena, de movida actitud, con el rostro vuelto
hacia el espectador y con las manchas de luz en sus partes esenciales,
al compararlo con el autorretrato de Tiziano, tan reposado y de iluminación uniforme, nos reitera el abismo que media entre uno y otro.
Del tono diferente de su paleta es buena muestra el fino retrato de
Dama que descubre el pecho.
La última etapa de la escuela veneciana renacentista está representada por los Bassanos, en los cuales el gusto por lo secundario y anecdótico inspirador de Veronés da un paso más. La escena de género
invade con ellos la pintura veneciana, que pierde el tono elegante y
distinguido que caracteriza a los temas de esa índole interpretados
por el pincel de Veronés. En muchos de sus cuadros, el asunto general es simple motivo para reunir las más variadas viandas, animales
diversos, escenas de cocina, vasijas, etc. (lám. 210). A veces el personaje principal de la historia se encuentra en lugar tan secundario, que
al pronto no se le distingue. Este tipo de pintura explica la preferencia
134
los
bassanos
por temas como el de las Cuatro estaciones, la Expulsión de los Mercaderes, etc., que justifican la presencia de los más variados enseres
y de múltiples faenas. En los Bassanos, el modelo humano, que con
Tintoretto se había alargado, se hace rechoncho, y sus actitudes, a tono
con la inspiración general de su estilo, pierden distinción. Su técnica
enlaza con la tizianesca de la segunda parte de su carrera, y a veces
manifiesta acusado interés por los efectos de claroscuro, aspecto, como
veremos, particularmente valioso, como precedente del tenebrismo de
Caravaggio (lám. 213). El éxito del género de pintura por ellos cultivado
hace que se industrialicen, repitan sus composiciones y no les falten
imitadores. Piénsese, en España, en Orrente.
Aunque el nombre familiar de estos artistas es Da Ponte, se les
conoce por el de Bassano, la población en que nacen. El más importante es Jacopo (t 1592), que nacido a comienzos de siglo, muere casi
veinte años después que Tiziano. Tiene en el Museo del Prado varios
cuadros tan típicos como la Primavera, el Invierno, Jesús expulsando
a los mercaderes y la Entrada de los animales en el Arca de Noé. De
Francesco, su hijo, es interesante la Cena, porque permite ver el cambio de tono que la pintura religiosa tizianesca sufre en sus manos.
De Leandro (t 1624), hijo también y discípulo de Jacopo, que continúa
el taller hasta bien entrado el siglo xvii, es buen ejemplo, en el mismo
museo, la Vista de Venecia con el embarco del Dux. En él no sólo vuelve al tipo de cuadro de Bellini, de amplio escenario, sino que anuncia
el género dieciochesco de Canaletto, si bien no tiene inconveniente
en llenar el muelle del primer término con canastas de verduras. El
Rico avariento y La vuelta del hijo pródigo nos lo muestran, en cambio, más dentro del género corriente en el taller familiar.
CAPITULO VII
PINTURA
FLAMENCA
Y
HOLANDESA
E L ESTILO INTERNACIONAL. LAS CORTES DE P A R Í S Y B O R G O Ñ A . — E l traslado de la corte pontificia al sur de Francia en 1377 y la presencia en
ella de Simone Martini, influyen decisivamente en la formación del estilo internacional al producir un mejor conocimiento mutuo entre los
artistas seneses y franceses. Cada vez parece más indudable que el
amor al movimiento ondulante de la pintura de Siena, posterior a
Duccio, es debido al gótico francés, y que el interés creciente por el
color que termina con el predominio del dibujo propio de este estilo,
a fines del siglo xiv, es de origen senés. Y es que el estilo de la pintura
senesa influye por esta fecha no sólo, como hemos visto, en la misma
Florencia, sino en buena parte de Europa. Gracias a esta fecundación
senesa del gótico francés, y a la presencia por estos años de artistas
flamencos y holandeses en las refinadas cortes de París y Borgoña, nace
lo que desde hace años viene denominándose el estilo internacional,
por las estrechas analogías que presenta en los varios países que lo
cultivan. Donde alcanza mayor florecimiento es en las citadas cortes
de París y Borgoña, en el este de España, en el noroeste de Alemania
y en el norte de Italia. Corresponde a fines del siglo xiv y al primer
cuarto del xv.
El estilo internacional se manifiesta principalmente en la tendencia
al alargamiento y espiritualización de las figuras, en las que se llega
en algunos casos a preferir tipos demacrados y enfermizos, y en el
amor por el movimiento y por lo curvilíneo. El pintor se recrea imaginando largos ropajes, que al caer producen un sinnúmero de curvas
y contracurvas de carácter decorativo. El colorido es claro y brillante.
De gran importancia para el futuro es también el creciente interés naturalista, que se atribuye a la colaboración flamenca. Además de producir
136
el
estilo
internacional
el retrato —los donantes hasta ahora apenas tienen rasgos individuales—, se deja sentir en el gusto por representar temas de la vida diaria
y por lo episódico, es decir, por lo que, en su día, dará lugar a la
pintura de género. Y dentro de esta misma tendencia conviene subrayar el gusto por lo caricaturesco y extravagante, que, a veces, manifiesta el pintor al interpretar algunos de esos temas.
En cuanto al escenario, la mayor novedad consiste en el gran desarrollo que se concede al paisaje, a cuyo efecto suele elevarse considerablemente la línea del horizonte. Ahora se crea el tipo de jardín
místico, pleno de verdor y esmaltado de flores, donde el Niño juega
con los ángeles. Pero, pese al impulso naturalista que inspira al paisaje del estilo internacional, es un paisaje esencialmente romántico,
en el que las peñas, lo mismo que los personajes, se alargan y se curvan, participando de ese mismo afán de espiritualización y de ese mismo sentido decorativo que animan a todo el estilo.
El estilo internacional representa el término del ciclo evolutivo del
gótico francés. Ya veremos cómo el gótico flamenco, al reaccionar contra esta última etapa del francés, inicia otra evolución que concluirá
en forma bastante análoga.
Como queda indicado, en la formación de esta fase estilística desempeñan papel de primer orden los pintores de la corte francesa.
Tanto Carlos el Sabio, rey de Francia, como sus hermanos el duque
de Borgoña y conde de Flandes, y el duque de Berry, son entusiastas
de la pintura y, sobre todo, de la miniatura. Los libros para ellos
decorados son de lujo extraordinario, y sus ilustraciones verdaderos
cuadros. Es muy poco lo conservado de la pintura de caballete de este
momento, si bien algunas de ellas son tan excelentes como la Trinidad
y el Martirio de San Dionisio, del Museo del Louvre, atribuidos a Juan
de Malouel o Malwel, procedente de la región del Mosa.
Pero donde puede conocerse la pintura de este momento es en los
códices. De 1371 es la Biblia del Museo de La Haya, que pinta Juan
de Brujas para Carlos V. Uno de los miniaturistas principales es
J. Coene de Brujas, a quien se atribuyen Las Horas del Duque de Berry,
de la Biblioteca de Bruselas, y las del Mariscal de Boucicault, del
Museo André, de París. De belleza extraordinaria es el códice de las
Horas del Duque de Berry, del Museo de Chantilly, cuya miniatura
de la Coronación de la Virgen es de las creaciones más bellas y características del estilo. Para el mismo Duque de Berry, el más entusiasta
y el que llega a poseer los códices más ricos, se pinta el libro de horas
de la Biblioteca de Turín. Ejecutado en los primeros años del siglo xv,
intervienen ya en su decoración los Van Eyck.
pintura
flamenca y
holandesa
137
Los PRIMITIVOS FLAMENCOS.—Cuando ya la pintura renacentista italiana, después de despojarse de los rígidos formulismos bizantinos, cuenta
con cerca de un siglo de vida, se forma en lo que hoy es Bélgica y
Holanda una escuela que producirá durante trescientos años artistas
de primera calidad. Inspirándose fundamentalmente unas veces en ellos
y otras en los italianos, vivirán las restantes escuelas europeas hasta
bien entrado el siglo xix. Salvo en contados momentos, no se producirá
pintura verdaderamente original más que en Italia y Flandes.
En Flandes y los Países Bajos, lo mismo que en toda Europa, exceptuada Italia, se pierde la tradición de la gran pintura mural de los
tiempos románicos. Los grandes ventanales de las iglesias góticas hacen desaparecer los amplios muros de las iglesias, y la pintura tiene
que confinarse a los retablos. Los retablos medievales son, en general,
pequeños, y a los flamencos no les gusta, como a los españoles, multiplicar el número de sus tablas. El tipo más corriente es el de tríptico,
que consta de una tabla mayor central, y de dos laterales movibles,
de la mitad de anchura, que sirven de portezuelas. Pintadas éstas por
ambas caras, la exterior es con frecuencia monocroma, de color gris,
simulando esculturas. La pintura flamenca es, por tanto, de caballete,
de pequeño tamaño, y, en consecuencia, para ser vista de cerca, no
como las grandes composiciones murales italianas. Su factura es minuciosa y detallista, carácter a que contribuye el intenso desarrollo adquirido por la miniatura de códices en la corte de los duques de Borgoña, a quienes pertenecen estos Estados a fines del siglo xiv. Y tan
es así, que el fundador de la escuela cultiva también magistralmente
el arte de la miniatura. Puestos al servicio de esa técnica minuciosa
un fino sentido de observación y una innata tendencia naturalista, se
comprende que los pintores primitivos flamencos y holandeses alcancen perfecciones difícilmente superadas en la interpretación de las calidades de las telas, piezas de orfebrería, metales, vidrios, pieles, etcétera, y en géneros como el retrato y el paisaje.
Aunque los temas son casi exclusivamente de carácter religioso, no
obstante su emoción y su recogimiento, el artista flamenco los interpreta en un tono de vida diaria muy lejano del idealismo. Los pormenores del interior que sirve de escenario a la historia merecen del pintor flamenco casi tanta atención como la historia misma; y en el cariño
con que los trata descubre la poesía del tema humilde de la casa y de
la vida doméstica. En las pinturas religiosas de los primitivos maestros
flamencos se pueden adivinar ya, en efecto, las grandes escuelas flamenca y holandesa con sus numerosos géneros de carácter profano,
hijos de su inclinación naturalista y de su espíritu observador, más
138
LOS VAN EYCK
amigo de buscar la poesía en la realidad inmediata que en las creaciones de la imaginación.
La gran novedad técnica de la escuela es el empleo de la pintura
al óleo, pues aunque el aceite se usa en Flandes desde principios del
siglo xiv, y es procedimiento que se registra en fecha bastante antigua,
no se sabe hacerlo secar con la rapidez necesaria. En esto consiste precisamente el gran descubrimiento de los fundadores de la escuela flamenca. Aunque aún se tarde mucho tiempo en adoptarse la técnica
del óleo de forma integral, ya ellos demuestran todo el dilatadísimo
horizonte que con el nuevo procedimiento se abre a la pintura.
Los HERMANOS VAN EYCK.—Los verdaderos creadores de la escuela
son los hermanos Huberto (f 1426) y Juan Van Eyck (t 1441). Del
primero apenas sabemos sino que recibe el encargo de pintar el célebre
políptico de la Adoración del Cordero Místico (lám. 214), de San Bavón
de Gante, y que muere antes de terminarlo; de Juan, su hermano menor, que lo concluye en 1432, se sabe que antes de esa fecha vive en
La Haya, y que, al servicio del duque de Borgoña, va a Portugal a retratar a la infanta con quien su señor desea casarse. Pero de Juan poseemos, además, varias obras firmadas que nos permiten conocer con seguridad su estilo, que es fundamentalmente el del políptico de San Bavón.
La inscripción que se lee en éste suscita un problema que tal vez nunca
llegará a resolverse satisfactoriamente. Dice así: «Pictor
Hubertus...
Eyck major quo nemo repertus incipit pondus quod Johannes, arte secundas, frater perfecit... 1432», «Huberto Van Eyck, pintor sin igual,
comenzó esta obra, que terminó su hermano Juan, segundo en el arte.»
Unos críticos creen noder distinguir en una parte un estilo distinto
del de Juan, que atribuyen a Huberto, mientras otros juzgan el políptico
de Juan, considerando el tono de la inscripción, simple muestra de
amor fraternal. La diferencia de estilo es, de todos modos, muy pequeña, e incluso en el caso de ser Huberto el creador exclusivo del estilo,
las obras conservadas de Juan prueban que no le es inferior y que
llega a convertirlo en el suyo propio.
El retablo de San Bavón es un gran tríptico, dividido en dos zonas,
tanto en la tabla central como en las puertas (lám. 215). En la zona
alta del interior, los personajes son de gran tamaño. Presididos por el
Todopoderoso, aparecen a uno y otro lado San Juan Bautista y la Virgen —la vieja Déesis bizantina—, a los que acompañan en las alas dos
coros de ángeles cantores y ángeles músicos (lám. 217), y en los extremos, Adán y Eva. En la mitad inferior vemos, en una amplia pradera
esmaltada de flores, el altar donde el Cordero adorado por los ángeles
pintura
flamenca y
holandesa
139
con los instrumentos de martirio, nos redime del pecado con su sangre;
más en primer término se encuentra la Fuente de la Vida. Grupos numerosos de pontífices, santas, santos, ermitaños, etc., acuden a adorar
el Cordero, mientras profetas y apóstoles rodean la Fuente. Por la
portezuela izquierda acuden los soldados de Cristo y los jueces íntegros,
y por la derecha, los santos ermitaños y los santos peregrinos.
Es la interpretación del texto del Evangelista de Patmos: «Después
de estas cosas miré, y he aquí gran compañía, la cual ninguno podía
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas
y palmas en sus manos.» En el exterior de las portezuelas aparecen la
Anunciación, primer capítulo de la Redención, y los Santos Juanes adorados por los donantes Jodocus Vydt y su mujer (lám. 215).
En esta obra magna, la pintura flamenca se nos ofrece plenamente
formada. Los Van Eyck han representado con precisión y vida admirables no sólo la hierba y las florecillas de la pradera de la Adoración,
sino los bosques del fondo —donde aparecen las palmeras y los naranjos que Juan vería en su viaje a Portugal—, es decir, el paisaje. En
las figuras de los donadores nos han dejado dos verdaderos retratos
de primer orden. Y en las vestiduras, armaduras y joyas de los personajes, hacen pleno alarde del interés que distinguirá a la escuela por
pintar la calidad de las cosas. Campeones decididos del naturalismo,
preocupados por interpretar la diversa calidad de las telas, su forma
de plegarlas es, sin embargo, totalmente convencional. Son telas que se
quiebran en ángulos y contraángulos, como si se tratase de tela encolada o de papel. Hermanos en su reiteración de las caligrafías curvilíneas del estilo internacional, se diría que sus pliegues son hijos de la
reacción contra ellas. Una coexistencia análoga, de verdad en las calidades y de convencionalismo en la forma de plegar, no volverá a darse
hasta los días de Zurbarán. En cuanto a la figura humana, los Van
Eyck gustan de dotarla de un aplomo y monumentalidad que forma
contraste con la levedad e inestabilidad del estilo internacional.
De Juan Van Eyck conservamos varias tablas de tema religioso,
entre las que sobresalen la Virgen del canciller Rollin (lám. 216) y la
del canónigo Van der Paele, la primera con magnífico fondo de paisaje,
y la segunda en un interior maravillosamente interpretado; ambas con
los retratos de primer orden de los donadores. Pero, además, pinta una
galería de retratos no superada por sus sucesores, en la que sobresalen
el del matrimonio italiano Arnolfini (lám. 218), que es, al mismo tiempo,
espléndido estudio de interior; el del Hombre del clavel (lám. 220) y
el del Legado Albergati. La importancia que el retrato ha de tener en
140
roberto
campin y van der
weyden
Flandes y los Países Bajos durante el siglo xvu se manifiesta plenamente en el fundador de la escuela.
ROBERTO CAMPIN Y VAN DER W E Y D E N . — L a gran personalidad de la
escuela, que sigue en importancia a los Van Eyck y llena con su actividad el segundo tercio del siglo, es Roger van der Weyden (+ 1464). Intimamente ligado con su estilo, pero anterior a él, existe un grupo de
pinturas muy valiosas y tan análogas a las suyas que hasta se consideran por algunos su obra juvenil. En realidad, parece casi seguro que se
trata de la obra de otro artista, probablemente su maestro, a quien se
denomina el Maestro de Flémalle, por proceder de aquel monasterio
sus pinturas (lám. 222), del Museo de Francfort, una de las obras principales del grupo. Fundándose en esa analogía de estilo y en su mayor
arcaísmo, se cree que el anónimo pintor de Flémalle no es sino Roberto
Campin (t 1444), que, establecido en Tournai en los primeros años del
siglo, tiene por discípulo a Roger van der Weyden. Su obra más inspirada es, probablemente, la Santa Bárbara (1438) (lám. 221), del Museo
del Prado, que lee en su habitación, mientras al fondo construyen la
torre que le servirá de prisión. Si no supiéramos el destino de la torre,
creeríamos que se trata de un bello estudio de interior, con una joven
leyendo y un singular efecto de luz roja proyectada por el fuego de la
chimenea. En el tríptico de la Anunciación de Mérode, del Museo Metropolitano de Nueva York, la preocupación por las calidades y por lo anecdótico es igualmente sensible.
Mientras en los Van Eyck domina la sangre holandesa, Weyden nace
en tierra de lengua francesa, en Tournai, y se llama, en realidad, Roger
de la Pasture, apellido que, traducido al flamenco al marchar al Norte,
se convierte en Weyden. Goza pronto de gran fama, puesto que cuando
sólo cuenta treinta y dos años, posee ya el Pontífice una obra de su
mano. Cerca de veinte años después hace un viaje a Roma, que deja
muy poca huella en su estilo.
El es el gran creador de composiciones de la escuela, la cantera
inagotable en que se inspiran casi todos sus sucesores hasta principios
del siglo xvi. Su influencia en este aspecto es enorme; bien directamente o bien a través de sus imitadores flamencos, las formas del pintor de
Tournai se difunden rápidamente por toda la Europa dominada por el
arte gótico. Más unilateral que los Van Eyck, se preocupa especialmente
de la figura humana y de sus ropajes. Estudia cuidadosamente las actitudes y la disposición y distribución de los plegados de las telas, desde
el extremo de la toca que cubre a medias el cuello de la Virgen hasta
el gran manto que se rompe en hermosa cascada de quebrados pliegues
pintura
flamenca y
holandesa
141
a los pies de los personajes (lám. 225). En su deseo de concentrar la
atención en la figura humana, en el Descendimiento (láms. 223, 224), del
Prado, una de sus obras maestras, imagina la escena sobre un fondo
liso dorado, como si se tratase del alto relieve de un retablo. La correspondencia del movimiento en sentido inverso de las dos figuras extremas, que cierran el grupo por ambos lados, y el paralelismo entre el
cuerpo de la Virgen y del Cristo, así como las estudiadas y elegantes
actitudes de todos los personajes, nos ponen de manifiesto su preocupación por el arte de componer. Pero Weyden no es un pintor de muñecos elegantes e inexpresivos. Por el contrario, posee un fino sentido
de la expresión y, en particular, sabe hacer sentir la emoción de los
temas trágicos. En el Descendimiento, por ejemplo, procura distinguir
entre la palidez mortal del cuerpo del Cristo y la palidez del rostro
desvanecido de la Virgen, e insiste en el enrojecimiento producido por
el llanto en el rostro de la Magdalena. Como es natural, Weyden es también un gran intérprete de la Piedad, en la que sirve de modelo a casi
todos sus sucesores, que no en vano lo trágico es una de las categorías
del gótico del xv, y él es una de sus personalidades más representativas.
La visión dramática de San Buenaventura, del dolor de la Virgen abrazada a su Hijo muerto, logra en Van der Weyden su intérprete más
perfecto.
Otras obras capitales suyas, como el retablo de Miraflores, o el de
los Sacramentos, imaginan las escenas encuadradas por el pórtico de
una iglesia gótica, decorado con grupos escultóricos. También es importante, por el desarrollo de su composición, el Juicio Final de Beaune.
D I R C K BOUTS.—Ya en la primera mitad del siglo xv se advierten difecias de sensibilidad artística entre flamencos y holandeses, diferencias
que, con el andar del tiempo, producirán dos escuelas perfectamente
definidas y con caracteres propios. Dirck Bouts (i-1475), natural de Harlem y contemporáneo de Weyden, es buen ejemplo de ello; tal vez el
heredero de más talento de los Van Eyck, es un holandés que posee
todas las cualidades que distinguen a los de su raza. Es el pintor de
las telas ricas y de las joyas aterciopeladas; pero, sobre todo, el pintor
de la luz y de los colores intensos, a quien subyugan los fondos de
paisajes y los bellos efectos crepusculares. Sus personajes, de elegantes
proporciones, no lanzan gritos agudos como los de Weyden, sino que
se mueven con parsimonia. En el Juicio del Emperador Otón, una de
sus obras principales, en el que, víctima del amor decepcionado de la
emperatriz, es injustamente decapitado un caballero, los que presencian
la escena permanecen impasibles. En el hermoso tríptico del Descendí-
142
la
escuela
de
brujas
miento, de la catedral de Granada, si tanto en el encuadramiento en
forma de pórtico como en la ligereza de las actitudes se encuentra influido por Weyden, el sentido del color y los bellos efectos crepusculares son típicamente suyos. Obra de juventud se considera el políptico
del Museo del Prado (lám. 226).
A este mismo sector holandés del primitivismo pertenece Ouwater,
autor de la Resurrección de Lázaro, uno de cuyos principales valores es
el estudio de la luz.
En la línea ascendente del primitivismo flamenco sólo puede citarse
en la segunda mitad del siglo xv el nombre de Van der Goes (t 1482),
artista de vigorosa personalidad, que muere loco cuando probablemente aún no ha cumplido los cincuenta años. Sus Adoraciones de los Reyes (lám. 227) y de los Pastores, de Berlín, procedentes de España, y
la de los Pastores del Museo de los Uffizi, pintada para la familia florentina de los Portinari, ponen bien de manifiesto toda su originalidad
en el arte de componer.
LA ESCUELA DE B R U J A S : MEMLING Y G . DAVID.—Al establecerse en Brujas Hans Memling (t 1494), originario de tierras del Rhin, poco después
de mediar el siglo, la pequeña y romántica ciudad de los canales se
convierte en la capital artística de Flandes, hasta que ya a comienzos
del siguiente la capitalidad se desplaza al gran puerto de Amberes.
Memling, que durante la pasada centuria disfruta de popularidad no
superada por ningún otro artisa flamenco, es, en realidad, el gran difundidor de las formas y composiciones creadas por Van der Weyden. Con
cierta falta de nervio y con delicadeza casi femenina, propensa a veces
a una sincera melancolía, traduce a un estilo romántico el sano y fuerte
dramatismo del viejo maestro de Tournai. Lo que en éste es severa
elegancia, deriva en sus pinceles hacia lo precioso, menudo y pequeño.
Su Adoración de los Reyes (lám. 228), del Museo del Prado, no es sino
una interpretación libre del cuadro de Weyden del mismo tema, de la
Pinacoteca de Munich (lám. 225).
Memling es famoso por sus interpretaciones de la Virgen con el
Niño, en las que también sigue los pasos de Weyden. De busto, o de
cuerpo entero en su trono con rico brocado por fondo, sola con el
Niño y un ángel ofreciéndole una manzana, o rodeada de santos, es
siempre de facciones menudas y graciosas, y de expresión melancólica.
Entre los numerosos ejemplares conservados puede recordarse, por el
mayor desarrollo de su composición, la Virgen de la familia Floreyns,
del Louvre. Pero Memling, además de su fina sensibilidad para expresar
temas líricos como éstos, en la bella arqueta de Santa Ursula (lám. 229),
pintura
flamenca y
holandesa
143
decorada con historias de su vida, nos descubre un sentido narrativo
igualmente lleno de encanto.
El estilo flamenco, libre aún de la influencia italiana, recorre una
de sus útlimas etapas en el holandés Gerard David (+ 1523), que se establece también en Brujas. Mucho menos sensible a la influencia de
Weyden que Memling, sus personajes no se preocupan tanto de los
gestos graciosos y de las actitudes complicadas como los de aquél.
Son, generalmente, más bien bajos y manifiestan decidida propensión
al verticalismo. Sus rostros, de corrección casi clásica comparados con
los de aquél, tal vez resulten algo inexpresivos. Pero su aspecto, unido
a la sobriedad de las actitudes y al fino sentido que, como holandés,
posee del claroscuro, le permite a veces crear efectos de intensidad
dramática tan acentuada como en el Calvario, de Génova, o en el Juicio
de Cambises. En un tema mucho más lírico, como en el Reposo en la
huida a Egipto (lám. 230), del Museo del Prado, es interesante ver cómo su amor al verticalismo inspira desde los troncos del bosque del
fondo hasta el grupo de la Virgen y sus ropajes.
P A T I N I R Y EL Bosco.—El primitivismo flamenco produce todavía dos
pintores de personalidad vigorosa y llenos de novedad, Patinir y el
Bosco, aunque ambos mueren entrado el siglo xvi.
El paisaje tiene excelentes cultivadores entre los grandes maestros
del siglo xv, especialmente entre los holandeses. Van Eyck, Dirck Bouts
y Gerard David son grandes paisajistas, pero en todos ellos el paisaje
se limita a servir de fondo de sus composiciones religiosas. Ahora, al
terminar el siglo Joaquín Patinir (t 1524), discípulo para algunos de Gerard David, que se establece ya al final de su carrera en Amberes, lo
convierte en género independiente, aunque continúa animándolo con
alguna historia religiosa de escasa importancia dentro del conjunto, y
con frecuencia de mano ajena. El paisaje de Patinir es convencional
(lámina 231). De horizonte por lo general muy alto, levántanse en él,
como bambalinas de teatro, enhiestos picachos de esbeltas proporciones, verdaderas agujas de piedra que le prestan fantástico aspecto,
considerados por algunos de influencia leonardesca, y por otros, reflejo del paisaje de Dinant. Animados por las largas entradas de mar de
azules aguas, castillos y un sinnúmero de figurillas, sus paisajes están
dotados de profundo sentido poético. Los mejores pertenecen a los museos de Viena y de Madrid. Entre éstos es particularmente importante
el de las Tentaciones de San Antonio, cuyas figuras son de Quintín
Metsys, y la Laguna Estigia, uno de cuyos torreones, de fantástica arquitectura, descubre la influencia del Bosco.
144
el
bosco
Jerónimo Bosch van Aeken, el Boseo (t 1516), es, como tantos otros
pintores de esta escuela, de ascendencia holandesa. Su estilo es de originalidad extraordinaria, no sólo por los temas que representa, sino
por su sentido de la forma, que rompe totalmente con el estilo tradicional y precisamente en una época en la que con tanto desenfado se
repiten total o parcialmente las composiciones y figuras ajenas. El
Bosco representa en este aspecto el reverso de la medalla de Memling.
Pero, aparte de esta actitud, en el fondo, de vuelta a la Naturaleza, el
Bosco interpreta sus temas con un sentido humorista y burlesco completamente desconocido de sus predecesores, y que desemboca en un
tipo de pintura alegórica y moralista, cuyo significado concreto en alguna ocasión no se ha podido explicar todavía satisfactoriamente.
En realidad, los «sueños» del Bosco son la consecuencia de esa misma fantasía medieval que decora los capiteles, las gárgolas y las misericordias de los templos románicos y góticos; es la ridicula monstruositas contra la que clama San Bernardo, y que el Bosco no duda
en llevar a la amplia superficie de un cuadro. Agrégase a esa actitud
burlesca tradicional la influencia de los bestiarios o colecciones de interpretaciones alegóricas religiosas y morales de los diversos reinos de
la Naturaleza, tan de moda en los últimos tiempos de la Edad Media,
y la del Apocalipsis.
El estilo del Bosco adquiere rápida popularidad. Ya en vida suya
el grabado difunde sus obras, y no tarda en formarse toda una serie
de imitadores. España es uno de los países donde encuentra más admiradores, y nuestros reyes quienes más y mejores obras suyas adquieren.
En algunas pinturas, como la Adoración de los Reyes (lám. 234),
del Prado, el Bosco, más que por sus comentarios burlescos, que no
faltan en alguna figura secundaria, sorprende por la novedad extraordinaria de su estilo, completamente diverso del de sus contemporáneos. Ese tono burlesco se carga de intención en los Pecados capitales,
que, después de presentar la escena del moribundo cuya alma se disputan un ángel y un demonio, contiene en torno al ojo de Dios varias
historias representativas de esos pecados.
El texto de Isaías de que la carne es heno y toda la gloria como
la hierba de los prados, le inspira el Carro del heno (lám. 233), sobre
el que corre a su perdición una pareja de enamorados, entre las preces
de un ángel y la regocijada música burlesca de un demonio. Tirado
el carro por un tropel infernal de las más fantásticas formas, tratan de
ascender a él para disfrutar de los placeres materiales las más diversas clases sociales, desde un pontífice y un emperador de aire farisai-
214—VAN EYCK: Retablo del Cordero Místico, Gante.
¡
215-217.—VAN EYCK: Exterior del retablo del Cordero Místico, Virgen dei ^anculci'
Rollin, Angeles cantores
218-220.—TIZIANO:
Virgen de los Pésaro.—VAN EYCK: Matrimonio Arnolfini. Hombre
del clavel.
221-223—MAESTRO
DE FLÉMALLE:
Santa Bárbara, Virgen con el Niño—WEYDEN:
Descendimiento.
224-225—WEYDEN: Descendimiento, Adoración de los Reyes.
pintura
flamenca y
holandesa
145
co hasta un villano que apuñala abiertamente a quien se le interpone
en el camino.
De interpretación poco clara es, en cambio, su gran tríptico del
Jardín de las delicias. Presenta en su tabla central (lám. 238) un paisaje con fondo de montañas fantásticas de peñascos atravesados por
tubos de cristal y terminadas en caprichosos equilibristas, y un desfile
de hombres desnudos cabalgando en animales y monstruos en torno a
un lago central, donde unas jóvenes se bañan, mientras múltiples grupos de ambos sexos, igualmente desnudos, aparecen en primer término con enormes fresas, en las que se quiere ver el símbolo de lo pasajero de las delicias terrenas. En la portezuela izquierda figura el
Paraíso, y en la derecha, el Infierno (lám. 235). Pintor de los martirios
infernales, como Fra Angélico lo es de las glorias celestes, hace alarde
en esta última puerta de su prodigiosa imaginación. Su iluminación
fantástica y su fino colorido son valores igualmente de primer orden.
El sentido burlesco del Bosco se ejercita también comentando refranes y creencias populares. En la Piedra de la locura, del Museo del
Prado, el doctor, con un embudo por birrete, extrae al enfermo la piedra de la frente ante la admiración de una mujer, dominada por el
peso de la ciencia contenida en el libro que tiene sobre la cabeza.
EL
SIGLO XVI. LA
RISTAS DE
INFLUENCIA
LEONARDESCA:
QUINTÍN
METSYS.
MANIE-
AMBERES.—Hacia 1500 comienza a dejarse sentir en la pintura
flamenca la influencia italiana. El primero que la manifiesta con toda
claridad es Quintín Metsys (t 1530), que, establecido en Amberes poco
antes de terminar el siglo, se muestra ya conocedor del estilo leonardesco. Su formación es flamenca, pero su prurito de finura en el modelado y su interés por la composición son de aquel origen. Su Virgen
de la colección Raczinski, por ejemplo, está claramente inspirada en
la Santa Ana del maestro florentino, y en sus obras capitales, como la
Familia de Santa Ana o el Santo Entierro (lám. 236), además de un modelado exquisito, ofrece una flexibilidad en las formas y una blandura
hasta entonces ignoradas por los maestros flamencos.
Metsys muestra particular empeño en representar lo característico,
probablemente también por sugestión leonardesca. En el Ecce Homo,
del Museo del Prado, insiste especialmente en diferenciar el temperamento de los personajes del primer término, y en el retrato de la Galería Nacional de Londres se complace pintando una mujer monstruosamente fea. Pero el fruto más fecundo de esta faceta de su personalidad es la creación del cuadro de costumbres, en El cambista y su mujer (lám. 237) y El abogado y su cliente, llegando hasta descubrir en
10
146
el
rafaelismo
El viejo enamorado (lám. 239) la veta picaresca, que también tendrá
larga descendencia en la pintura flamenca barroca.
El imitador de Metsys, Marinus, inspirándose en este tipo de cuadros de figuras de medio cuerpo, caricaturiza el estilo de Metsys en su
San Jerónimo (lám. 238) que repite con insistencia.
En vida todavía de Metsys, y cuando el rafaelismo invade ya el
país, prodúcese una reacción gracias a la cual el estilo tradicional flamenco trata de remozarse creando un estilo nuevo. El esfuerzo lo realiza un grupo de pintores denominados los manieristas de Amberes, de
hacia 1520, cuyas obras se atribuyeron en un tiempo, erróneamente, a
Henri Met de Bles. En realidad, es un estilo de decadencia, que descubre una sensibilidad no poco enfermizá, pero ansiosa de novedad (lámina 240). Esa novedad se busca, sobre todo, en el movimiento y, con
frecuencias, en el alargamiento de personajes y arquitecturas. Delgadas
y nerviosas hasta la exageración, y de rostros a veces feos pero expresivos, las figuras adoptan actitudes inestables y lucen cendales flotantes. Los fondos de arquitectura, de caprichosos arcos parabólicos, participan del mismo espíritu. Extraordinariamente fecundos, estos pintores montan varios talleres muy activos, que inundan con sus producciones el occidente de Europa.
E L RAFAELISMO: GOSSAERT Y V A N O R L E Y . — A la influencia leonardesca
sigue la de Rafael, ya mucho más intensa, y al fin completamente arrolladora.
El introductor del rafaelismo es Juan Gossaert (t 1535), llamado
también Mabuse. Gossaert, después de haber hecho su formación en
el país y pintado obras de estilo personal, como la Adoración de los
Reyes, de Londres, marcha a Italia en 1508, en el séquito de Felipe de
Borgoña, para dibujarle aquellos monumentos romanos que considere
más interesantes. El estilo de Gossaert, sin embargo, no cambia inmediatamente. A su regreso continúa pintando obras como la Virgen, del
Museo de Palermo, sobre un fondo de aparatosa arquitectura gótica,
pero el prestigio cada vez más arrollador del Renacimiento en general,
y del pintor de Urbino en particular, le deciden al fin a cambiar de
estilo.
Ahora bien, las elegantes formas y las ligeras composiciones rafaelescas se hacen en él rechonchas y gruesas y se enlazan trabajosa y
pesadamente. La desventajosa comparación de sus obras de tipo rafaelesco con las juveniles ofrece un caso típico del artista víctima en su
edad madura del noble deseo de asimilar un estilo ajeno más moderno. Sus nuevas obras, sin embargo, logran gran fama. El destruido
pintura
flamenca y
holandesa
147
Descendimiento, de Middelburg, al que dedica cerca de quince años,
es una especie de Meca de los pintores flamencos —el propio Durero va
a visitarlo—, y sus Vírgenes con el Niño, en las que el desnudo triunfa
y que se encuentran tan lejanas del recogimiento gótico de Memling
y David, se copian reiteradamente (lám. 241).
Gossaert es, además, el primer cultivador flamenco de la fábula mitológica y, en consecuencia, del desnudo clásico. A él se deben temas
como Neptuno y Anfitrite (1516) y Dánae recibiendo la lluvia de oro.
Y claro está que, tanto en estas historias paganas como en las religiosas, las arquitecturas son renacentistas, aunque tan poco esbeltas
como generalmente sus personajes.
Algo más joven que Gossaert, y pintor de cámara de la regente,
es Bernardo van Orley (t 1542), que aunque comienza pintando como
aquél en el estilo gótico flamenco, no tarda en adoptar las formas renacentistas. La Sagrada Familia (1522) (lám. 242), del Prado, es una
de sus más bellas creaciones, pero la gran obra en que ofrece un verdadero muestrario de modelos y actitudes rafaelescos —llegando incluso a copiar algunas figuras de Rafael, como la de Heliodoro—, es el
Retablo de Job. Van Orley dibuja también gran número de cartones
para la floreciente industria tapicera bruselense. Entre estos tapices,
que en buena parte pertenecen a la corona de España, es particularmente bello el llamado Dosel de Carlos V.
El Renacimiento italiano, después de muerto Gossaert, domina casi
totalmente en la pintura flamenca, sobre todo en la de carácter religioso. Entre los principales cultivadores del estilo en esta segunda fase
más específicamente manierista, figuran el bruselés Peter Kempeneer,
que trabaja en España, donde transforma su nombre en Campaña;
Frans Floris y Coxie. En la parte holandesa trabajan algunos manieristas tan exaltados como Scorel y Heemskerck.
B R U E G H E L : LA REACCIÓN N A T U R A L I S T A . — N o obstante la intensa influencia italiana, la capacidad creadora de la escuela flamenca no se agota.
La poderosa personalidad de Peter Brueghel (f 1569), que cierra el
primitivismo e inicia la gran pintura naturalista flamenca barroca, lo
pone bien de manifiesto. Nacido cuando terminan su carrera Gossaert
y Van Orley, hace una breve visita a Italia al mediar el siglo y muere
en Bruselas, cuando apenas ha cumplido los cuarenta años y su estilo
se encuentra todavía en su curva ascendente. El viaje a Italia, lejos
de convertirle en un rafaelista, no deja en él huella notable. Comprende que el porvenir de la pintura • flamenca está en el estudio de la naturaleza, y se dedica con entusiasmo a pintar los aldeanos y campesl-
148
el
retrato
nos flamencos y a frecuentar sus fiestas, p a r a poder representar con
mayor propiedad las escenas populares. En algunos de sus dibujos
podemos ver cómo tomaba minuciosas notas de su indumentaria. La
Boda es buen testimonio de cómo, vuelto de espaldas al idealismo ita
liano, estudia con el mayor cariño esa indumentaria y los tipos de sus
paisanos. La glotonería y el espíritu festivo flamencos, que han de
inspirar tantas pinturas del siglo xvn, aparecen ya en las obras de
Brueghel como temas dignos de ser pintados.
El encargo recibido hacia 1555 de hacer dibujos de obras del Bosco
para grabarlas, abre una nueva época en su carrera artística. Su interés se concentra en la figura humana, que observa ahora con fino espíritu humorista. Pinta, como el Bosco, una operación de la Piedra de
la locura, pero sobre todo, inicia una serie de los Proverbios, y lo
mismo en ella que en la de las Estaciones multiplica las figuras para
recrearse en su interpretación naturalista. De su sensibilidad para lo
trágico son buenas pruebas su emocionante composición de Los ciegos y las escenas del Triunfo de la Muerte (lám. 243).
Con anterioridad a este último período de influencia del Bosco,
Brueghel cultiva con particular empeño el paisaje. En realidad, de su
viaje a Italia lo único que deja huella en su obra son los profundos valles de los Alpes vistos desde las alturas. Algún cuadro religioso, como
la Conversión de San Pablo, es un inmenso paisaje de montaña, donde las diminutas figurillas se pierden. Pero lo principal es que el pais a j e estático de Patinir, formado por una serie de planos paralelos, se
convierte en una superficie b a j o la cual late la vida como b a j o la piel
de un animal gigantesco. Es el sentido cósmico del paisaje que, una
vez muerto Brueghel, no vuelve a dar un paso hasta los días de Rubens.
Esta renovación del paisaje de Brueghel tiene como consecuencia
el nacimiento de una pequeña escuela de paisajistas que, inspirándose
en él y en Patinir, llena el último tercio del siglo. Sus nombres más
ilustres son los de Valkemburgh (t 1597) y Pablo Bril (t 1626), en
quien se deja sentir ya la nueva era.
Influidos desde el punto de vista estilístico por los italianizantes de
la segunda mitad del siglo, pero animados por el mismo espíritu de
Brueghel, pintan Peter Aertsen y su discípulo Beuckelaer escenas de
cocina y de mercado, en las que las viandas y las f r u t a s son tan importantes como la cocinera o la vendedora, por lo general de media figura.
E L RETRATO: ANTONIO MORO.—Mientras Brueghel abre a mediados
de siglo el camino hacia el naturalismo barroco flamenco, el holandés
Antonio Moro (f 1576), discípulo del manierista Scorel, crea el nuevo
pintura
flamenca y
holandesa
149
tipo de retrato flamenco. En realidad, casi todos los primitivos flamencos pintan excelentes retratos; pero, salvo en casos como el de Arnolfini, el retrato como género independiente se reduce a una cabeza o a
un busto. Moro, aunque alguna vez cultiva la pintura religiosa, se dedica al retrato, y, siguiendo el ejemplo del Tiziano, los pinta ya de
cuerpo entero. Mas lo que constituye su principal valor es su penetrante
mirada para captar el carácter del retratado, cuyos rasgos representa
con admirable seguridad. Pintor del cardenal Granvela, pasa algún
tiempo en Portugal y España retratando a la familia real, a Maximiliano II, a Doña María y a Doña Juana, madre del rey Don Sebastián.
Pero donde su mirada inquisitiva se extrema es en los retratos de hombres de placer, como el del manco Pejerón (lám. 246), del Museo del
Prado, y el del Enano de Granvela con su perro, del Museo del Louvre,
dignos predecesores de las famosas creaciones velazqueñas. No menos
hondamente sincero es, sin embargo, Moro en retratos como el de María Tudor (lám. 244), del Museo del Prado. Ya veremos la huella dejada
por Moro en la pintura española.
CAPITULO VIII
PINTURA
ESPAÑOLA DE
XIV Y X V
LOS
SIGLOS
LA PINTURA TRECENTISTA EN CATALUÑA: F E R R E R BASSA.—El trecentismo italiano se introduce en Cataluña en fecha temprana. Antes de
mediados del siglo, en 1348, muere ya Ferrer Bassa, a quien en la actualidad hemos de considerar su primer cultivador. Del prestigio que
gozara en vida son buenos testimonios no sólo sus trabajos para el
monarca y la importancia de los monasterios que le confían obras, sino
el que se le haga pintar en las tres grandes capitales de la monarquía
aragonesa, Barcelona, Zaragoza y Valencia.
Si hubiésemos de juzgar por su única obra conservada, podría pensarse que se abre para nosotros un gran capítulo de pintura al fresco,
como el comentado en el Renacimiento italiano. Pero la realidad es
muy otra. Los contratos conocidos nos dicen que, como sus sucesores
españoles, es sobre todo pintor de retablos
Ferrer Bassa es artista de temperamento intensamente dramático.
Sus personajes son pequeños, poco esbeltos, y se mueven con cierta
violencia. Posee el sentido del volumen giottesco, pero no su monumentalidad, pues no en vano su formación es más senesa que florentina. Senesa es, en efecto, la blandura de su modelado, y hace pensar en Simone Martini el gran alargamiento de los rostros de sus personajes.
La única obra segura que conocemos de su mano es el bello conjunto
de las pinturas murales de la salita del claustro del monasterio de Pedralbes, en las afueras de Barcelona, ejecutada tres años antes de su
muerte. Bastante irregular la estancia, distribúyense las pinturas de
los tres lienzos del fondo en dos zonas, dedicada la superior a la pasión de Jesús y la inferior a la vida de la Virgen, mientras en el lienzo
de entrada aparecen santos y figuras alegóricas. Típicamente toscana
pintura
española
de l o s
siglos
xiv y
xv
151
es la composición de la Virgen con el Niño (lám. 245) en el trono, rodeada de ángeles dispuestos en fila. Su bello y largo rostro de ojos
rasgados y suave modelado es de pura estirpe senesa; igual origen
delata el movimiento de la escena de la Anunciación. El Prendimiento
es interesante, porque además de mostrar su interpretación del paisaje
giottesco, deja bien de relieve su sensibilidad dramática al oponer a la
serenidad del rostro del Salvador la sorna un tanto infantil de los soldados. En el Descendimiento,
de composición efectista, destácase la
figura del santo varón que arranca el clavo de los pies. El intenso
claroscuro contribuye a subrayar el dramatismo del tema.
Si Ferrer Bassa es el heraldo del trecentismo senés, el anónimo autor del retablo de Estopiñán, del Museo de Barcelona, es el representante más puro en Cataluña de la escuela florentina, aunque de la época
en que los discípulos de Giotto sufren ya la influencia senesa.
Los SERRA.—Los verdaderos creadores del trecentismo catalán no
son, sin embargo, Ferrer Bassa ni el maestro de Estopiñán, sino los
hermanos Jaime y Pedro Serra, que trabajan ya en el último tercio
del siglo xiv. Además del estilo que sirve de base a la futura escuela
catalana, en ellos encontramos formado el retablo, y no pocas composiciones iconográficas que perdurarán toda la centuria siguiente.
Su estilo no continúa el de Ferrer Bassa. Tiene de común con él
su origen senés; pero mientras en aquél la derivación es directa, en
ellos es más remota, probablemente a través de algún imitador de los
seneses de fuera de Toscana. Por otra parte, su temperamento carece
del dramatismo del de Ferrer Bassa. Los personajes de los Serra son
de rasgos menudos, delgaditos y de rostro redondo. Su expresión es
dulce, tranquila y, a veces, pensativa. En las obras más tardías, el
ropaje se ondula ya con cierto sentido decorativo que anuncia el estilo
llamado internacional, de hacia 1400. El oro abunda en los fondos.
Entre los temas que servirán de base para interpretaciones posteriores figuran en primer término la Virgen con el Niño, que se describirá más adelante, y el Calvario. En éste, tema obligado para la
espina o último compartimiento de la calle central del retablo, suelen
presentar, en el lado del Evangelio a la Virgen, desfallecida y con los
brazos rígidos, pero de pie, sostenida por las Marías, una de las cuales
acostumbra a mirar al Salvador, mientras en el lado opuesto aparece
San Juan sentado o también de pie, y con frecuencia dirigiéndose al
espectador. También se imita bastante su versión del Nacimiento, y,
aunque sólo en los pintores de su escuela, la Venida del Espíritu Santo.
152
los
serra
No siempre es fácil distinguir el estilo de Jaime del de Pedro Serra, si bien poseemos obras seguras de uno y de otro que permiten
advertir el mayor arcaísmo del primero y el estilo más avanzado del
segundo.
Obra documentada de Jaime es el retablo del Museo de Zaragoza
(1361), y en él, de particular interés, el Descenso al Limbo y la Resurrección. Imagina la entrada de aquél como las fauces de un monstruo
de afilados dientes, al que unos demonios tiran con cadenas de su mandíbula inferior cual si del puente levadizo de un castillo se tratase.
Como será costumbre en el período gótico, salvo San Juan Bautista,
que tiene nimbo circular, los demás personajes, que pertenecen a la
Antigua Ley, lo tienen poligonal. La Resurrección está compuesta con
gran simetría, sólo rota por la figura del donante fray Martín de Alpartil, de cabeza redonda y voluminosa y ojos pequeños, igualmente
redondos y saltones. Probablemente es también de Jaime el retablo de
Sigena, del Museo de Barcelona, en cuya tabla central vemos a la
Virgen con el Niño, adorada por el donante. Es la más antigua interpretación conocida del tema por los Serra. Abandona el autor en ella
el tipo de los muchos ángeles de Ferrer Bassa y concede mayor importancia al trono de madera, rico, pero sobrio de líneas, sin curvas
ni pináculos. Ya veremos cómo, tanto el grupo de la Virgen con el
Niño como el trono y los ángeles, ahora tan reposados y simétricos,
se irán moviendo a impulsos del estilo internacional.
De especial interés histórico e iconográfico es también la Virgen de
Tobed, de propiedad particular, pues incluye los retratos de Enrique II
y su familia, por lo que se le supone exvoto del monarca en acción
de gracias por haber salvado la vida en la batalla de Nájera (1367).
Sentada la Virgen sobre un almohadón, en el suelo, y en actitud de
dar el pecho al Niño, repite puntualmente la composición de la Virgen de la Humildad italiana, cuyo culto debe difundirse por entonces
rápidamente entre nosotros.
La obra maestra de Pedro Serra es el retablo de Manresa (1394),
dedicado a la Venida del Espíritu Santo, que ocupa la gran tabla
central. Con la Virgen de tamaño mayor en el centro, y los apóstoles
agrupados detrás, salvo los dos que aparecen en primer término, se
fija aquí el prototipo del tema, que los continuadores de los Serra repetirán en varias ocasiones. Por su concepción, que se diría aprendida
en el románico, es curiosa la Creación del Mundo, en la que el Todopoderoso, como arquitecto del Universo, aparece con enorme compás
ante el mundo. En cuanto a los temas más frecuentes de la vida de
226-227.—BOUTS:
Nacimiento.—VAN
DER GOES:
Adoración de los Reyes.
231-232.—PATINIR: Paisaje con San Jerónimo.—Bosco: Jardín de las delicias.
252-254.—Virgen, S. Jorge armado caballero por la Virgen. Virgen aragonesa.
pintura
e s p a ñ o l a de l o s
siglos
xiv y
xv
153
Jesús, son importantes el Nacimiento y la Adoración de los Reyes,
base de interpretaciones posteriores (lám. 247).
Aunque es probablemente obra más de taller que del propio Pedro
Serra, el retablo del monasterio de San Cugat, del Museo Diocesano
de Barcelona, es interesante, sobre todo por las series de ángeles, personajes del Viejo Testamento, santos y santas que, agrupados por
categorías, acuden por las tablas laterales a rendir homenaje a la Virgen con el Niño, que en tamaño mucho mayor y sentada en su trono
ocupa la gran tabla central.
El discípulo de nombre conocido más próximo a Pedro Serra es
Jaime Cabrera, autor del retablo de San Nicolás, de Manresa (1406).
Su obra más bella es, sin embargo, la poética composición de la Virgen con el Niño rodeada de ángeles, del Museo de Vich. Sentada en
tierra sobre un almohadón, contempla cómo el Niño juega con un pajarito que, prendido por un hilo, pugna en vano por escapar volando,
mientras los ángeles, con instrumentos diversos, obsequian con su
música al divino infante. Aunque el fondo es de oro, no puede por
menos de hacer pensar en los jardines místicos tan de moda hacia 1400.
A la etapa de los Serra corresponde en Mallorca Juan Daurer, que
firma en 1373 la Virgen del pueblo de Inca. De fecha algo más avanzada son el retablo de Santa Eulalia y el de Montesión, la obra capital de este momento.
E L ESTILO INTERNACIONAL EN CATALUÑA: BORRASSA Y M A R T O R E L L . — E n
los primeros años del siglo xv trabaja ep Cataluña un grupo de pintores que continúan cultivando el estilo de los Serra, pero que, sin
llegar a la etapa francamente internacional representada por Bernardo
Martorell, de hacia 1430, se encuentran influidos por el nuevo estilo
que ya se deja sentir en alguna obra del propio Pedro Serra. La figura más importante de este momento de transición es Borrassá. En
su obra fechada más antigua el retablo de Guardicla (1404), aunque la
tabla central está dedicada al tema ya tan desusado del Pantocrátor
con el Tetramorfos (lám. 248), los abundantes plegados curvilíneos del
manto del Todopoderoso son claro indicio del nuero estilo. El Calvario
es aún más representativo del cambio de gusto, sobre todo si se compara con la interpretación de Serra, de que deriva. Los personajes
adoptan actitudes espectaculares, y sus gestos son violentos. La Virgen se ha desplomado y el grupo de los soldados se transforma en
una serie de tahúres tirados en tierra que nos muestran sus piernas
descarnadas, obedeciendo a ese gusto por lo característico, propio del
estilo internacional. La obra más importante de Borrassá es, sin em-
154
el
estilo
internacional
bargo, el retablo de Santa Clara (1415), del mismo Museo, una de cuyas historias principales es la de los Santos Simón y Judas presentando
al rey de Edesa la Santa Faz y una carta de Jesús. El nutrido grupo
de cortesanos del fondo es bello muestrario de lujosas vestiduras.
Artistas de segundo orden de este momento son el Maestro de la
Cena de Solsona y el de Allbatárrech, muy parecidos entre sí, y Ortoneda (1417-1425), influido todavía por los Serra, que firma el retablo de
la Virgen, del Museo Diocesano de Tarragona.
La etapa inmediatamente posterior a Borrassá está representada
por Ramón de Mur, el antes llamado maestro de Guimerá, que se nos
muestra ya casi totalmente desligado del estilo de los Serra. La comparación de la Virgen de Cervera (lám. 249), cuyo manto es aún más
movido que el del Pantocrátor de Borrassá, con las de los Serra, deja
ver el largo camino recorrido. El movimiento de la composición es
mucho mayor y las actitudes de los ángeles, aunque no están inspiradas por la exquisita fantasía de los maestros valencianos coetáneos,
reflejan claramente una nueva etapa estilística. El mismo trono, todavía
un poco pesado, descansa ya, sin embargo, en delgadas columnillas. La
obra de mayor amplitud de Ramón de Mur es el retablo de Guimerá,
del Museo de Vich.
En el segundo cuarto de siglo encontramos una de las grandes figuras del primitivismo español, Bernardo Martorell, en quien culminan casi todas las características del estilo internacional. Su retablo de
San Jorge (lám. 250), por el que hasta fecha reciente se le conoció
con el nombre de Maestro de San Jorge, se encuentra repartido entre
el Museo de Chicago y el del Louvre. Pertenece al primero la gran tabla del titular, en la que, tanto el amplísimo fondo del paisaje, de línea
de horizonte muy elevada, como el ímpetu curvilíneo de la figura del
caballo y el flotar del manto del jinete, son buenos testimonios del
estilo internacional. Las tablas menores del Museo del Louvre, que
forman el banco del retablo, narran la historia del santo. Tal vez sólo
de su escuela, pero de excelente calidad y con escenas muy inspiradas,
son los retablos de Ciérvoles y de Púbol.
E L ESTILO INTERNACIONAL EN VALENCIA Y A R A G Ó N . — L a pintura valenciana, que a fines del siglo xiv es simple reflejo del estilo de los Serra,
inicia un período de inesperado florecimiento que comienza hacia 1400.
Antes de citar las dos grandes personalidades del primer tercio
de la nueva centuria, debe recordarse la presencia en la ciudad levantina del pintor florentino Gherardo di Jacopo, lo Starnina, el maestro
de Masolino, que huye de su patria a España, donde consta que tra-
pintura
española
de l o s
siglos
xiv y
xv
155
baja, además, en Toledo. Con él se ha querido poner en relación, sin
más base que su excelente calidad y lo italiano de su estilo, el bello
retablo del Calvario, del Museo de Valencia, costeado por fray Bonifacio Ferrer, que ingresa en la Orden cartuja al perder trágicamente
a casi toda su familia, y se hace retratar con ella en el banco o predela
del mismo. El alargamiento de las rocas de la escena del Bautismo, el
sentido decorativo de la composición y la poética interpretación de la
azucena de la Anunciación, son vivo reflejo del espíritu que anima al
estilo internacional.
Tal vez el capítulo más atractivo de la pintura valenciana del primer tercio del siglo xv es el de sus Vírgenes con el Niño, sin duda
una de las creaciones más bellas y características del estilo internacional. El sobrio trono de las Vírgenes de los Serra, de macizas paredes, se cala ahora, dando lugar a arquillos, delgados pilares y apuntados pináculos, e incluso el ligero baldaquino de la Virgen de Cervera
desaparece para ser reemplazado por un palio de rica tela dorada que
flota sobre las puntas mismas de los pináculos, o descansa en largas
varas sostenidas por ángeles. La estrecha tela de oro que sirve de fondo a la imagen subraya con su estrechez y alargamiento la ligereza
de la figura de María, y ese mismo tono de levedad persiste en los
ángeles que la rodean. Pese a que llegan a veces al crecido número de
doce, su delgadez y sus rasgos menudos evitan toda sensación de masa.
Pero lo que contribuye también poderosamente a ese efecto de ligereza
y de espiritualidad son el movimiento y la expresión efusiva de estos
ángeles. Sus ropajes se mueven en innumerables curvas y contracurvas, como seres con vida propia; las plumas de sus alas se alargan
y arquean, y sus mismos cuerpos, al volverse hacia nosotros para ofrecernos su música, crean nuevas curvas, que terminan por convertir la
tranquila composición de la Virgen de Sigena, de Serra, en el flamear
de la Virgen de la colección Gualino de Turín.
Los ejemplares más importantes son la Virgen de Sarrión (lámina 251), la de Gualino y la del Museo del Louvre, las dos primeras,
por lo menos, de la misma mano. Desgraciadamente, sólo hay motivos, y no muy seguros, para atribuir la de Sarrión al pintor Pedro Nicolau, que goza de gran renombre en su tiempo.
La otra gran personalidad de la escuela valenciana del primer tercio del siglo es el autor del hermoso retablo de San Jorge, del Museo
Victoria y Alberto, de Londres, en cuya tabla de la Virgen con el Niño
(lámina 252), se acusan aún más las características comentadas en el
grupo anterior, llegando a distribuirse asimétricamente los ángeles.
El afán de movimiento, como es natural, triunfa plenamente en la
156
el
estilo
internacional
gran escena de la batalla en que el santo lucha del lado del rey de
Aragón. Pero lo que hace verdaderamente singular esta obra maestra
de nuestra pintura medieval es el fino sentido poético del autor, al
presentar al santo como paradigma de la interpretación romántica de
la vida que significa la caballería. En la tabla en que San Jorge es
armado caballero, vemos cómo la Virgen le entrega la espada, mientras dos ángeles le ponen el casco y otro le calza las espuelas (lámina 253). El capítulo sangriento es también importante y representativo. El intenso naturalismo de la escena del martirio, en que cortan su
cuerpo con una sierra o lo destrozan entre dos ruedas con cuchillas,
mostrándonos sus visceras y a los espectadores haciendo gestos delatores del mal olor, convierten a este gran artista en digno predecesor
de Ribera. La historia de la Degollación es de violencia difícil de superar; y el tema de los demonios desgarrando las bocas de los pecadores, buen ejemplo de la intensidad expresiva del estilo.
Desgraciadamente ignoramos el nombre de maestro tan extraordinario. Se ha supuesto que pueda ser Andrés Marsal de Sax, por su
semejanza con el estilo de la Incredulidad de Santo Tomás, de la catedral, pero la documentación referente a ésta como obra de Marsal
de Sax es muy insegura. Obra del autor del retablo de San Jorge o de
algún discípulo es el de la Santa Cruz, del Museo de Valencia.
Influidas por los supuestos Nicolau y Marsal de Sax existen unas
cuantas obras de excelente realidad, entre las que descuellan los retablos de Santa Bárbara y de San Cristóbal, del Museo de Barcelona.
Después de crear figuras de cuerpo ingrávido y de ropajes flotantes
y sinuosos, y movidas Vírgenes y escenas de martirio, también inicia
la escuela valenciana la reacción en el sentido contrario. Lo prueba
el retablo de San Martin, del Museo de Valencia.
La pintura aragonesa durante este período se encuentra muy influida por la catalana y la valenciana —recuérdese cómo Ferrer Bassa y
Serra trabajan en Zaragoza—; así, el Relicario del Monasterio de Piedra, de la Academia de la Historia, de Madrid (1390), descubre un cierto
reflejo del estilo de los Serra.
Los pintores principales de la primera mitad del siglo xv son el
Maestro de Lanaja, Solana y el Maestro de Arguis. El de Lanaja, autor
del retablo de aquella población y del de Ontiñea, es probablemente
el introductor en Aragón del tipo de Virgen atribuido a Nicolau. Sirvan
de ejemplo la del Caballero Speradeo (1439) (lám. 254), del Museo Lázaro, de Madrid, y la del Museo de Zaragoza. Nicolás Solana, que firma
unos Apóstoles de propiedad particular, es el autor de la Adoración de
los Reyes, del Instituto Valencia de Don Juan, de Madrid. Amigo de
pintura
española
de l o s
siglos
xiv y
xv
157
ropajes de abundante plegado y movidas actitudes, su estilo es menos
provincial que el de sus dos compañeros. El Maestro de Arguis, así
llamado por el retablo de San Miguel, de esa población, hoy en el Museo
del Prado, es pintor más original y preocupado por la expresión. Sus
ingenuidades, cargadas a veces de cierto humorismo, constituyen su
principal atractivo. La historia de San Miguel pesando las almas, con
el demonio cubierto de cuernos por todas partes, el terror que inspira
al alma que está en el peso, y la forma cómo los elegidos ascienden por
las escaleras puestas en los arbotantes del templo, es tal vez la más
representativa de su estilo.
Entre los varios pintores aragoneses de nombre conocido, pero de
menor importancia, figura Pedro Zuera, que firma el retablo de la Coronación de la catedral de Huesca; Juan de Leví, autor del de Santa Catalina, de Tarragona, y Benito Arnaldin, del de San Martín, de Torralba
de Ribota.
En Navarra, la obra más importante de este período es el retablo
del Canciller Villaespesa, de la catedral de Tudela; de procedencia navarra parece ser la Santa Ursula, firmada por Jacobus, de propiedad
particular de Barcelona.
CASTILLA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO: TOLEDO.—El trecentismo italiano en Castilla ofrece caracteres muy diferentes de los que presenta en Cataluña. En primer lugar, no conocemos ningún monumento
que acredite su presencia ya en el segundo tercio del siglo, y, por otra
parte, en su primera etapa es más florentino que senés, y los principales maestros hasta ahora identificados son extranjeros.
El grupo de pintores más antiguos es el toledano, integrado por
varios retablos y las pinturas murales de la capilla de San Blas, todo
ello en la catedral primada.
Las pinturas murales de esta gran capilla cuadrada son ya, probablemente, de los primeros años del xv. Su parte más importante y
mejor conservada es la alta, en la que figuran diversos asuntos del
Nuevo Testamento, que, aunque no ilustran todas las frases del Credo,
se relacionan indudablemente con su texto. Bajo la que presenta al
Hijo sentado a la derecha del Padre, se lee, en efecto: Ascendit ad
coelos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis. La historia más
antigua es, de todos modos, el Nacimiento, y una de las más importantes, la del Calvario, poblada por numerosos personajes voluminosos y
monumentales de abolengo giottesco.
De los retablos, el principal es el del Salvador, también de hacia
1400, y que, no obstante sus muchos repintes, deja ver su estilo floren-
158
NICOLÁS FRANCÉS
tino de los últimos años del trecento, más progresivo y de más fina
calidad que los frescos citados. En él se advierte ya levemente el comienzo de la formación del estilo cuatrocentista. Ignoramos los nombres de los autores de estas pinturas, pero es muy probable que con
alguna de ellas —especialmente con el retablo del Salvador— pueda
relacionarse la actividad del italiano Starnina en la catedral de Toledo,
documentada hacia 1390. El viaje de Starnina a España queda comentado al tratar de la pintura valenciana.
Muy poco posterior a las pinturas de la capilla de San Blas es el
Maestro de don Sancho de Rojas, así llamado por el retablo de la Vida
de Jesús, del Museo del Prado, encargado por aquel arzobispo de Toledo (1415-1422). Probablemente es artista español que se forma al calor
de las obras recién citadas, y, como en éstas, su estilo es de estirpe
florentina. La comparación de su tabla central de la Virgen (lám. 255)
con las interpretaciones coetáneas valencianas pone de manifiesto el
arcaísmo de su estilo, todavía fundamentalmente trecentista. Las filas
perfectamente horizontales en que se ordenan los ángeles del fondo
hacen pensar en los días de Ferrer Bassa. A los pies de la Virgen
retrata, formando juego con don Sancho, a un personaje que se ha
identificado con don Fernando el de Antequera. Del Maestro de don
Sancho de Rojas se conoce además una Virgen, hoy en el Museo de
Valladolid.
Antes de abandonar Toledo precisa recordar al Maestro de Sigüenza, que aunque carece de relación con las obras anteriores y ofrece
algunas lejanas analogías con pinturas aragonesas, debe ser citado
aquí. Su obra más bella es el Retablo del Bautista y de Santa Catalina,
del Museo del Prado. Como en otros retablos valencianos y catalanes,
los dos titulares comparten la tabla central de la pintura castellana.
De colorido brillante y claro, sus personajes son de muy elegantes proporciones, pero su estilo no es ya tan florentino como en las obras anteriores (lám. 256). De su mano se conservan otras pinturas en la catedral de Sigüenza.
En el segundo cuarto de siglo las dos grandes figuras son Nicolás
Francés, en León, y el italiano Dello Delli, en Salamanca.
NICOLÁS FRANCÉS Y DELLO D E L L I . SEVILLA.—Nicolás Francés, que trabaja durante unos treinta años (1434-1468) en tierra leonesa, es seguramente un extranjero, y, como indica su nombre, del Norte. Su estilo
es, en efecto, el internacional, sin ningún particular contacto con el
arte italiano, y su o b r a más fina, el retablo de la catedral, dedicado
a la vida de San Froilán, anterior a 1434. Una de las escenas más inte-
pintura
española
de l o s
siglos
xiv y
xv
159
resante es la Visita de Alfonso III al Santo, en la que la escala diminuta en que han sido representados los personajes del primer término
es buena muestra del curioso sentido de la perspectiva del estilo internacional. Su otra gran obra del templo leonés, en la que invierte diez
años, son las pinturas murales (1451) del claustro dedicadas a la Pasión,
en las que lo narrativo adquiere mayor desarrollo. A Nicolás Francés,
sin duda con bastante parte de taller, se debe el retablo de la Virgen,
del Museo del Prado. De distribución nada corriente, las escenas laterales están dedicadas a la vida de San Francisco y a la infancia de
Jesús. En éstas, sobre todo, el pintor concede a lo anecdótico un desarrollo característico de la etapa internacional (lám. 257). En una de
las escenas vemos, por ejemplo, cómo un ángel saca agua de un pozo,
y otros pormenores no menos sabrosos.
Dello Delli, propiamente Dello di Niccolo Delli, es un florentino,
amigo de viajar, cuyas andanzas por nuestro país merecen ser recordadas por Vasari. Su estilo es el de la Florencia de Masolino, pero sus
años venecianos y su contacto con el arte del Norte le hacen gustar del
estilo internacional que desvirtúa su primitiva formación toscana. Narrador fácil, de locuacidad extraordinaria, es amigo de escenarios arquitectónicos de abundantes términos, de calles con numerosos grupos
y personajes, terrazas con macetas y hasta pavos reales y gentes que
curiosean lo que sucede, de paisajes ricos en pormenores, de fijarse
en las deformaciones de leprosos y enfermos, etc. (lám. 258). En 1445
pinta el Juicio Final, de la bóveda de la capilla mayor de la catedral
vieja de Salamanca, y de su mano es también el enorme retablo que
reviste el resto del ábside. Subdividido en innumerables tablas, si como
tal retablo es un sin sentido, consideradas aquéllas aisladamente constituyen una espléndida colección de pinturas que confirman plenamente
los caracteres antes apuntados. Obra muy de última hora y de pobre
calidad es la Adoración de los Reyes (1469), de la catedral de Valencia.
Aunque muy perdida, se conserva alguna pintura mural suya en Santa
María Novella, de Florencia.
En Andalucía, dentro de los escasos monumentos existentes, se advierte cierto interés por la pintura al fresco. La obra de mayor desarrollo es la de la Coronación de la Virgen (lám. 259), de Arcos de la Frontera, probablemente de hacia 1400, no obstante el arcaísmo de su composición y de estilo más florentino que senés. En Sevilla se conservan
sobre todo dos pinturas de la Virgen, no entronizada y rodeada de
ángeles, como las levantinas, sino de pie y solitaria con el Niño. Una
de ellas es la Virgen de la Antigua (lám. 260), de la catedral, cuya futura
devoción había de multiplicar sus copias por toda América. Del tipo
160
la
segunda mitad del s i g l o
xv
bizantino de Hodegetria, descubre también la influencia de modelos
góticos. De estilo más puramente senés es la Virgen de Rocamador, en
San Lorenzo.
En el segundo cuarto del siglo encontramos una interesante serie de
pinturas murales de hacia 1435 en San Isidoro del Campo, en Santiponce —la Cena, San Jerónimo dictando su doctrina, santos diversos—,
donde las formas italianas tienen por fondo bellas decoraciones de
tracería morisca. Guardan estrecha semejanza con el Maestro de los
cipreses, el principal miniaturista que decora por esos mismos años
numerosos libros de coro en la catedral de Sevilla.
Las pinturas en tabla andaluzas de la primera mitad del siglo nos
han conservado el nombre de dos pintores: el de Garci Fernández,
autor de un retablo en Santa Ursula, de Salamanca, y Juan Hispalense,
que firma el bello tríptico de la Virgen del Museo Lázaro.
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO x v . LA INFLUENCIA
DALMAU Y
FLAMENCA.
CATALUÑA:
HUGUET.—Justamente un año antes de que Van Eyck feche
el retablo del Cordero (1432) llega a Flandes Luis Dalmau, pintor del
rey en Valencia, enviado por el monarca para que aprenda el estilo de
aquél. Su obra maestra, la Virgen de los Conseüeres (1443), del Museo
de Barcelona, nos dice, en efecto, que, salvo en la brillantez del colorido flamenco, asimila el estilo del maestro hasta convertirse en un
verdadero discípulo. El contraste de la Virgen de los Conselleres (lámina 261) con las Vírgenes valencianas y con el estilo de Martorell es
tan violento como el que existe entre el estilo internacional y el de los
Van Eyck, ya comentado. A la ligereza de las Vírgenes valencianas, de
sus ángeles y de sus tronos, sucede ahora un ideal en el que la masa
y la monumentalidad triunfan; las telas ya no se pierden en curvas y
contracurvas, sino que se quiebran al gusto eyckiano. Pero Dalmau
no se limita a traernos el nuevo concepto estético, sino que copia
fielmente los modelos del maestro. El grupo de la Virgen y el Niño
sigue muy de cerca al de la Virgen Van der Paele, y los ángeles músicos y cantores que la rodean son fiel reflejo de los del retablo del Cordero. Como en aquél, los rostros de los donantes, en este caso los conselleres de la ciudad, son ya verdaderos retratos al gusto eyckiano, que
copian con rigurosa fidelidad los rasgos individuales del personaje.
Como en el caso de Ferrer Bassa un siglo antes, Dalmau, en los comienzos de este nuevo período de la pintura catalana, hace concebir
un futuro que no tiene realidad. La pintura de la segunda mitad del
siglo no es tan exclusivamente flamenca como permitiría presumir Dalmau. La verdadera personalidad que llena ese período es Jaime Huguet,
261-26&—DALMAU : Virgen de los Concelleres.—BERMEJO: La Piedad.
263-265.—BERMEJO: Santo Domingo.—HUGUET: Santos Abdón y Senén. Martirio
de S. Vicente.
2 6 9 - 2 7 1 —GALLEGO:
Santa Catalina.—MAESTRO DE D O N ALVARO: Virgen.—
Presentación.
MAESTRO DE LA S I S L A :
272-274.—SÁNCHEZ
DE CASTRO:
Virgen.—JUAN DE FLANDES: Noli me tangere.—
D. Diego de Guevara.
ZITTOW:
275-277.—OSONA
Calvario. Adoración de los Reyes.—
Virgen del Caballero de Montesa.
EL VIEJO Y EL J O V E N :
pintura
española
de l o s
siglos
xiv y
xv
161
que se encuentra, en cambio, íntimamente enlazado con la tradición
catalana de Martorell.
Jaime Huguet (t 1492), miembro de una familia de pintores, es la
figura más importante de la pintura catalana del siglo xv. Artista que
comienza a pintar poco antes de mediar el siglo, sus notas más destacadas son su admirable capacidad expresiva y la finura y delicadeza
de su temperamento. Los personajes por él creados son finos y elegantes, con frecuencia graves y solemnes —la cualidad tan española—, y
sus rostros llenos de vida, a veces melancólicos, pero siempre de un
equilibrio perfecto. Sin copiar los modelos eyckianos, como Dalmau,
no ofrece duda que Huguet se incorpora decididamente al naturalismo
flamenco. Pese a esa actitud naturalista, selecciona entre los varios tipos
de la región catalana alguno que impone a sus discípulos y que todavía
tiene eco bien entrado el siglo xvi. Es de rostro bastante alargado, huesudo, de nariz levemente arqueada, labios más bien finos y altos, lo
que produce buena distancia entre la nariz y el mentón. Los fondos,
nimbos y piezas de orfebrería, suelen ser de oro, en relieve muy acusado.
Entre los varios retablos conservados de su mano merece recordarse el de San Vicente Mártir (1450-1460) (lám. 265), del Museo de Barcelona, cuya escena del santo en la hoguera, al mismo tiempo que descubre en el alargamiento del cuerpo desnudo del mártir el recuerdo de
los modelos de Bernardo Martorell, ofrece una de las colecciones de
cabezas más extraordinarias que ha producido la pintura catalana.
Aunque en su conjunto la tabla del santo en la cruz es inferior, el grupo
del juez, el verdugo y los espectadores, es también admirable por la
estupefacción que a esos mismos personajes produce la caída del ídolo,
en la tabla correspondiente. Artista de sensibilidad exquisita para los
más diversos aspectos expresivos, en la Ordenación del Santo pinta
una galería de cabezas de cantores que serían suficientes para considerarlo uno de los maestros más insignes de la escuela española.
En el retablo de San Abdón y San Senén, de Santa María de Tarraso (1460), es particularmente bella por su sencillez y elegancia, la gran
tabla central (lám. 264), en que los dos mártires persas aparecen en
el proscenio de una amplia terraza, elegantemente vestidos como dos
caballeros catalanes, conscientes de su destino. Pensativos ambos, San
Abdón considera lo que significa la espada que tiene entre sus manos.
Sus rostros, ligerísimamente modelados, sorprenden por la finura y
simplicidad de su ejecución. Las escenas laterales de su martirio contienen también bellos estudios de rostros finamente expresivos. En el
retablo del Condestable don Pedro de Portugal, de la capilla real de
11
162
valencia.
baleares
Santa Agueda (1464), la más importante es la tabla central de la Adoración de los Reyes, en el más importante de los cuales ha querido verse
el retrato de aquel personaje. Retablo de magnas proporciones, varias
de cuyas pinturas son obra de taller, es el de San Agustín, del Museo
de Barcelona, costeado por el gremio de los curtidores. La Consagración,
solemne y grandiosa, según es costumbre en Huguet, muestra algunas
cabezas admirables.
Destruido en 1909, aunque, por suerte, consérvanse fotografías, era
también obra capital de Huguet y de fecha bastante temprana, el retablo de San Antonio Abad (1455). Recientemente se ha atribuido a Huguet una importante serie de obras, que se consideran fruto de una
etapa juvenil aragonesa, entre las que destacan dos tablas procedentes
de Alloza, del Museo de Zaragoza, y la Virgen de Vallmoll, de la colección Muntadas, en el Museo de Barcelona.
A este mismo período corresponden la actividad de Miguel Nadal,
autor de los retablos de San Cosme y San Damián y de Santa Clara y
Santa Catalina, de la catedral, artista formado, al parecer, en el taller
de Martorell, y la de Pedro García de Benabarre, que firma una Virgen
del Museo de Barcelona. A la escuela de Huguet pertenecen, por último,
Gabriel Guardia —retablo de Santa María de Manresa, 1501— y Francisco Solibes, que trabaja principalmente en Aragón —retablos en Maluenda y Dar oca.
Entre los contemporáneos de Huguet figura la familia de los Vergós,
a los que durante mucho tiempo se ha atribuido buena parte de la
obra de aquél. Los miembros de la familia son, en la primera mitad
del siglo, Jaime Vergós I, y en la segunda, su hijo, Jaime Vergós II y
los dos hijos de éste: Pablo y Rafael. A juzgar por los documentos, el
de mayor prestigio artístico es Pablo Vergós (t 1495), que contrata el
retablo de San Esteban, del Museo de Barcelona, retablo que al morir
se comprometen a terminar su padre y su hermano. La delimitación de
las diversas manos que intervienen en él es problema aún no resuelto.
Contemporánea de esta escuela barcelonesa, existe otra mucho más
provinciana en Lérida, cuya principal figura, el Maestro de la Pahería,
debe su nombre al retablo del Museo de aquella ciudad, en cuya tabla
central se encuentran retratados los pahers o concelleres de la ciudad.
Aunque no poco arcaizante, el estilo es ya flamenco. A ese mismo momento corresponde el Maestro Verdú, cuyo retablo, procedente de esta
población, se guarda en el Museo de Vich.
VALENCIA. BALEARES. — La escuela valenciana de la segunda mitad
del xv no posee en los primeros tiempos una figura de la calidad de
pintura
española
de l o s
siglos
xiv y
xv
163
Jaime Huguet; pero al comenzar el último cuarto del siglo abre sus
puertas al cuatrocentismo italiano, iniciando una nueva era de esplendor, que corresponde ya al período renacentista.
Hasta hace poco tiempo, el nombre que llenaba la historia de la
pintura valenciana de mediados del siglo xv era el de Jaime Bago, conocido por el sobrenombre de Jacomart. Artista muy estimado por Alfonso V, trabaja para éste en Nápoles; pero al mediar el siglo se encuentra establecido de nuevo en Valencia, donde muere en 1461, a poco de
contratar el retablo del pueblo de Catí.
La gran semejanza del retablo de Catí, que ha servido de base para
atribuirle un cierto número de obras, con el de Cubells, del Museo de
Barcelona, firmado por Reixach, hace desvanecerse su personalidad artística en provecho de Reixach, si bien por ahora tal vez convenga considerar todas estas obras como producto de la personalidad conjunta
Jacornart-Reixach. En su estilo, .la influencia flamenca es patente, y en
algunos aspectos eyckiana, descubriendo un gran deseo de riqueza en
fondos y vestiduras de oro, y en pavimentos de losas muy decoradas.
Entre las mejores creaciones de la escuela figura el retablo de San
Martín, del Museo de Segorbe (1447-1457), en el que el titular es una
figura monumental y grandiosa que, al mismo tiempo que manifiesta
la reacción contra el afán de levedad del estilo internacional, anuncia
el de Bartolomé Bermejo. Tal vez más sensible es el contraste entre la
Virgen entronizada, rodeada de ángeles, del mismo retablo, y las interpretaciones internacionales. Según costumbre valenciana, se encuentra
en la calle central, entre la escena principal y el Calvario. También es
obra de calidad el retablo de Santa Ana (lám. 266), de la Colegiata de
Játiva, con el retrato del futuro Calixto III, don Alonso de Borja. En el
de la Cena, de la capilla episcopal de Segorbe, lo más importante es
la Virgen de la Porciúncula, excelente ejemplo del nuevo gusto en la interpretación del tema, con los ángeles formando compacto grupo, extremo opuesto de las ligeras composiciones del estilo internacional valenciano.
De calidad inferior es el retablo de Cubells (1468), dedicado a Santa
Ursula y firmado por Reixach, y el de la Adoración de los Reyes, de
Rubielos de Mora.
Aunque, con criterio exclusivamente cronológico precisaría referirse
en este lugar a Osona el Viejo y Pablo de San Leocadio, es preferible,
por su estilo, incluirlos en el capítulo renacentista y citar, en cambio,
al Maestro de los Perea, que si bien trabaja a fines de siglo y, naturalmente, se deja influir por el Renacimiento, es más tradicional. Debe su
nombre al retablo de la Adoración de los Reyes, del Museo de Valencia,
164
bartolomé
bermejo
costeado en los últimos años del siglo por la viuda de don Pedro de
Perea, trinchante mayor del Rey Católico. Es, además, interesante iconográficamente, por contener la escena de Jesús con los patriarcas ante
Virgen, que no deja de ser frecuente en Valencia.
Pintor muy fecundo, su influencia es considerable. Entre sus numerosos discípulos, que ya son renacentistas, figuran los Maestros de
Artes, de Borbotó, de Játiva y de Martínez Vallejo, este último el más
fino y la figura más atractiva del grupo. Lleva el nombre de la persona
que dona el retablito de la Virgen de la Leche al Museo de Valencia,
y a él se debe, probablemente, el gran retablo de la Purísima Concepción, del mismo Museo.
En Baleares, el pintor más importante es Pedro Nisart. Su San Jorge (1468), del Museo de Palma, con amplio fondo de paisaje de tipo
eyckiano, se ha supuesto eco del cuadro del mismo asunto del pintor
flamenco, comprado en Valencia unos veinte años antes.
BARTOLOMÉ BERMEJO.—Actuando tanto en Cataluña como en Valencia
y Aragón, pero sin que pueda incluirse exclusivamente en la escuela de
ninguna de esas regiones, Bartolomé Bermejo es un pintor de primer
orden, al que es preciso mencionar dentro de la Corona de Aragón, no
obstante su origen cordobés. Amigo de latinizar su nombre —en alguna
obra se firma Rubeus—, su verdadero apellido es Cárdenas. Se le cita
por primera vez en Daroca (1474); unos doce años después le encontramos en Barcelona contratando una obra conjuntamente con Huguet, y
allí continúa en 1495.
Bermejo es el más monumental de los pintores españoles de su tiempo. Sus personajes son fuertes, de rostro rectangular, facciones enérgicas, nariz recta, boca rectilínea y están modelados con pocos planos.
La sensación de fuerza, energía y masa es esencial en Bermejo. Y a
esa preocupación por la monumentalidad y por la fuerza únese un decidido deseo de riqueza. El gusto por los efectos de luz en los interiores
y el dominio del paisaje, que muestra en el fondo de una de sus obras,
completan los rasgos más esenciales de su personalidad artística.
Su formación es todavía un problema. En Andalucía nada se conoce
que pueda explicarla. Artista amigo de viajar, debe haber visitado los
Países Bajos y estudiado con especial interés a los maestros holandeses.
El Santo Domingo de Silos (1474) (lám. 263), del Museo del Prado,
sobre su rico trono de taracea morisca y su fondo de oro, es la figura
más monumental y la que produce mayor efecto de estabilidad de todo
nuestro siglo xv. Ninguna mejor que ella encarna la reacción contra
la movilidad de un Nicoláu o de un Marsal de Sax. Si Mantegna se
pintura
española
de l o s
siglos
xiv y
xv
165
hubiese formado en el estilo gótico, su sentido de la riqueza y de la
estabilidad y su sobriedad expresiva le hubiesen hecho pintar en forma
muy parecida. En el San Miguel, de colección particular inglesa, que
tanto revuelo produjo en la crítica —se ignoraba al ser descubierto el
estilo de Bermejo y no se sabía a qué escuela atribuirlo—, nos prueba
cómo, no obstante su preocupación por la masa, tiene también un fino
sentido de la elegancia que le permite crear tan esbeltos personajes
como un Dirck Bouts. El oro, que tan preponderante papel desempeña
en los dos cuadros anteriores, desaparece, en cambio, en la Piedad (lámina 262), de la catedral de Barcelona (1490), para dejarnos ver el paisaje más importante de mano española de la segunda mitad del siglo.
Aunque de estilo muy personal, el eyckianismo de su concepción es
evidente. El retrato del donante —el canónigo Desplá— es también
jalón capital en la historia de nuestra pintura. El Tránsito de la Virgen,
del Museo de Berlín, ofrece, por último, el mejor ejemplo de su interés
por los interiores con efectos de luz al gusto flamenco.
ARAGÓN Y NAVARRA.—Como en la primera mitad del siglo, Aragón
continúa en la segunda sometido a la influencia del litoral, siendo el
estilo de Huguet, no obstante ser su temperamento artístico tan opuesto al aragonés, el que encuentra mayor eco. Pero a estas influencias
tradicionales se agrega ahora, poderosa, la de Bermejo, que no en vano
su personalidad artística, varonil y fuerte, ofrece íntimos puntos de contacto con la sensibilidad aragonesa. No se produce ningún pintor de
primer orden que imponga su estilo a sus compañeros, pero se pinta
mucho, probablemente más que nunca, en Aragón. Por eso los rasgos
más destacados son los más permanentes. Sus personajes son recios
y varoniles, se mueven con esa falta de suavidad que hemos visto en
Bermejo, y no delatan especial interés por expresar matices espirituales. El afán de riqueza hace prodigar el oro en relieve con la misma
profusión que los lazos en sus edificios mudéjares, hasta el punto de
que el modelado de rostros, manos y telas se pierde a veces en el continuo relampagueo de sus dorados relieves. Este estilo, en el fondo de
origen catalán, más decorativo que pictórico, arraiga tan profundamente en Aragón, que persiste hasta bien entrado el siglo xvi.
Entre los pintores principales figuran Miguel Jiménez, su hijo Juan
Jiménez y Martín Bernat, todos ellos muy influidos por Bermejo, y que
con frecuencia colaboran entre sí; Miguel Jiménez, que muere en los
primeros años del siglo xvi, es el autor del retablo de San Miguel y
Santa Catalina, cuyo banco firmado'se encuentra en el Museo del Prado,
y del de Tamarite de Litera, que pinta en colaboración con su hijo. A
166
castilla
éste se debe el retablo de Blesa, del Museo de Zaragoza. Martín Bernat
es pintor de cierto rango social, puesto que se le da tratamiento de
infanzón y honorable, que colabora con los mejores pintores de su
tiempo. Su obra principal es el retablo de la Purificación, de la catedral
de Tarazona (1493), donde el oro en relieve adquiere desarrollo extraordinario. En el profuso empleo del oro es, sin embargo, superado por
Jaime Lana, que en el retablo de Borja alcanza uno de los puntos culminantes de este proceso de enriquecimiento. Tal vez estos pintores aragoneses no concedan más superficie al oro que los valencianos, pero
lo emplean menos discretamente y hacen mucho más alarde de él.
Mientras los Jiménez y Bernat reflejan, sobre todo, la influencia de
Bermejo, el Maestro del Prelado Mur, autor del retablo de la Adoración
de los Reyes, de Daroca, es el principal representante del estilo catalán
de Huguet. A él se atribuye el San Vicente Mártir, del Museo del Prado.
Martín de Soria, que pinta el retablo de Palíamelo de Monegros (1485),
pertenece a esta misma corriente estilística.
En Navarra, la pintura de este período presenta caracteres muy semejantes a los de la aragonesa, aunque en ella se advierte una cierta
influencia castellana. El mejor testimonio de ello lo ofrece su pintor
más importante, Pedro Díaz de Oviedo, que en su retablo de la catedral
de Tudela (1489) parece fundir el estilo castellano con el de los discípulos de Bermejo.
C A S T I L L A : JORGE INGLÉS Y GALLEGO.—Sin haber llegado a formar una
floreciente escuela propia durante la primera mitad del siglo xv, como
Cataluña y Valencia, Castilla, al iniciarse la segunda mitad del mismo,
se entrega más plenamente al gótico flamenco, bajo cuyo égida se forman varias escuelas, que radican, principalmente, en Palencia, Valladolid, Burgos, León, Toledo y Sevilla. En general, la pintura castellana
distingüese por su mayor aferramiento al estilo flamenco. Ello no obstante, aunque no falta algún maestro que renuncia al oro, los fondos
dorados continúan empleándose con la misma amplitud que en el resto
de la Península. Ahora bien, son raros los de relieve y nunca se utilizan con la profusión catalana o aragonesa.
El maestro a quien es preciso registrar a la cabeza de la pintura de
Castilla la Vieja de este período es Jorge Inglés, cuyo nombre no sabemos en qué grado sea indicio de origen extranjero inmediato. De todos
modos, nada existe en su estilo que hable en pro de su origen británico
y sí de su formación flamenca más o menos directa, pues tampoco es
fácil precisar su parentesco concreto con ninguno de los grandes maestros de los Países Bajos. Su obra capital es el retablo de la Virgen de los
pintura
española
de l o s
siglos
xiv y
xv
167
Angeles (1455), de la colección del duque del Infantado. Encargado por
el célebre marqués de Santillana en 1455 de encuadrar una escultura de
la Virgen, por él comprada en la feria de Medina para su hospital de
Buitrago, es la obra fechada más antigua del estilo flamenco. Consta de
dos grandes tablas, con ángeles que cantan los Gozos de la Virgen, compuestos por el Marqués; de los retratos de éste (lám. 267) y su mujer,
acompañados, respectivamente, por su paje y por su doncella, y del
banco con santos de medio cuerpo. Los retratos, que son lo mejor del
retablo, responden al estilo plenamente naturalista flamenco.
De su mano, o de su escuela, es el retablo de San Jerónimo, del Museo de Valladolid.
El segundo gran pintor que trabaja en tierra vallisoletana es el
Maestro de San Ildefonso, así llamado por la hermosa tabla de la Imposición de la casulla al santo (lám. 268), del Museo del Louvre. Lo mismo
que Jorge Inglés, con el que tiene no pocos puntos de contacto, no
gusta del empleo del oro, y su estilo tiene también un tono fuerte, que
en algunos personajes llega a producir una impresión de energía y virilidad extraordinarias. De rostros huesudos y corpulentos y de mirada
penetrante, son figuras que se graban en la memoria de quien las contempla, dejando ver la poderosa personalidad del artista. Los ropajes
se quiebran ya en él con esa intensidad que será típica de no pocas
obras castellanas. A este Maestro de San Ildefonso se deben varios santos del Museo de Valladolid.
Más conocido de antiguo, y famoso por haber firmado sus obras, es
Fernando Gallego, que trabaja, sobre todo, en Salamanca. Como su
nombre no se pierde, a él, o a su escuela, se han atribuido hasta fecha
reciente buena parte de las pinturas castellanas del xv. Es, sin embargo,
estrella de primera magnitud en el cielo de nuestra pintura gótica.
Como los dos maestros anteriores, renuncia al oro en los fondos,
gracias a lo cual concede cierta amplitud al paisaje, pero el rasgo más
destacado de su personalidad es su temperamento intensamente dramático, que le lleva a complacerse en lo trágico, lo que, como buen hijo
de la última etapa del gótico, contempla a veces con visión crudamente
realista. Así, pinta con especial deleite figuras de verdugos, tipos populares de rasgos incorrectos pero expresivos, gentes contrahechas y
gestos de dolor y muerte. Sus personajes son altos y secos, como los
de Dirck Bouts, pero sin su melancolía, su aire soñador ni su fragilidad. No obstante el carácter general flamenco de su estilo, sus modelos humanos y su manera de plegar los ropajes descubren su contacto
con el pintor alemán Conrado Witz.
168
resto
de c a s t i l l a
y
andalucía
Uno de los retablos más importantes de Gallego es el de San Ildefonso, de la catedral de Zamora, en el que es particularmente representativa de su sensibilidad la forma realista como interpreta al pobre contrahecho que se arrastra por el suelo para acudir hasta el sepulcro del santo. Pero donde desarrolla más ampliamente esta nota
aguda realista es en el retablo de Santa Catalina, de la catedral de Salamanca. Dedicada la tabla central a la santa en su trono, represéntanse en las tablas laterales dos historias de su vida. En la escena de
su martirio en las ruedas, lo que principalmente importa a Gallego es
el efecto del castigo divino en los verdugos. Así, con realismo impresionante, pinta a uno de ellos derribado en primer término con las manos agarrotadas, el cuello torcido y su boca entreabierta de dolor, como
si quisiera recordarnos alguna escena macabra por él contemplada. En
la tabla de la degollación se desborda de nuevo su gusto por lo trágico,
y le vemos complacerse con el tipo flaco y desagradable, de expresión
patibularia, del verdugo, y en el rostro agonizante de la santa, que se
desploma hacia atrás (lám. 269). En el Camino del Calvario, de la misma catedral, es lo grotesco y la bellaquería de los verdugos lo que
constituye el nervio de la interpretación.
Por la gran amplitud concedida al paisaje, es particularmente interesante la Piedad, del Museo del Prado, y por su contenido astrológico la gran pintura de la bóveda de la antigua biblioteca de la
Universidad de Salamanca, dande vemos a los dioses paganos, titulares
de los planetas, vestidos a la moda de fines del xv.
El Museo del Prado posee también de su mano un Salvador entronizado. En realidad, es el Todopoderoso en el centro del Tetramorfos,
el tema iconográfico tan frecuente en el período románico, pero ya
muy raro. Acompáñanle las figuras alegóricas de la Iglesia triunfante
y de la Sinagoga vencida. En la obra que se atribuye a F. Gallego tiene
buena parte su taller. Entre sus colaboradores se cita a Francisco Gallego, su hijo o hermano, a quien se ha querido adjudicar la parte más
expresionista de su obra.
E L RESTO DE CASTILLA Y A N D A L U C Í A . — E n la región burgalesa, donde,
a pesar de la intensa importación de pinturas flamencas, se pinta mucho en la segunda mitad del siglo xv, se han podido distinguir varias
personalidades de segundo orden. Entre ellas merecen recordarse el
anónimo, a quien provisionalmente se le llama Juan Flamenco, por
haberse creído algún tiempo de éste la obra principal del grupo, que
es la serie de] Bautista, del Museo del Prado. La escena de la Degollación es interesante para ilustrar el traje femenino de la época. El
pintura
española
de l o s
siglos xiv y
xv
169
Maestro de San Nicolás debe su nombre al retablo del santo en la iglesia burgalesa de esa advocación, y es pintor bastante fecundo, aunque
probablemente no hace todas las obras que se le atribuyen. De fecha
ya tardía, pues aunque sus personajes son góticos emplea ya fondos de
arquitectura con decoración renacentista, es Alonso Sedaño, cuya obra
principal es el antiguo retablo mayor de la catedral de Burgos, de
figuras grandotas y un tanto inexpresivas. Su obra documentada es, sin
embargo, un San Sebastián, conservado en la catedral de Palma de
Mallorca.
En Avila trabaja un maestro relacionado con el de San Ildefonso,
al que se ha dado el nombre de la población, que es autor de un tríptico del Nacimiento, del Museo Lázaro. Aunque la tabla central es bastante bella, por lo general sus personajes son desproporcionados y un
tanto rústicos. A él se asemeja, a su vez, el Maestro de la Sisla, en
cuyas pinturas del Museo del Prado, que se consideran procedentes de
aquel monasterio toledano, hay trozos muy hermosos. Tres de ellas
—Anunciación, Adoración de los Reyes y Tránsito de la Virgen— están
fielmente inspiradas en estampas de Schongauer. La lámina 271 reproduce la Presentación.
En Toledo, el maestro más activo es el de don Alvaro de Luna,
autor del retablo del infortunado favorito de Juan II, en la catedral
(1488). Pintor que se inspira muy directamente en los modelos flamencos, en la Virgen de la leche, de ese retablo, toma por modelo a Dirck
Bouts. Aunque no copiado del natural, es interesante desde el punto
de vista iconográfico el retrato de don Alvaro de Luna. Consta que la
pintura del retablo es de Sancho de Zamora o de Juan de Segovia,
pero ante la duda, se le conoce provisionalmente con el nombre citado.
La lámina 270 reproduce una Virgen de ese pintor, del Museo del Prado.
En Andalucía son escasas las pinturas conservadas del siglo xv, y
aunque manifiestan la existencia de una escuela, sobre todo en Sevilla, no cabe hablar de un pintor que haya ejercido en sus contemporáneos la influencia de un Huguet o un Gallego. En cambio, para el reducido número de obras existentes, son proporcionalmente abundantes las firmadas, entre las que predomina el apellido Sánchez. El más
celebrado de antiguo es Juan Sánchez de Castro (lám. 272), autor de la
Virgen de Gracia, de la catedral, y otras pinturas hoy destruidas
(1454-1484) y que estuvieron firmadas. Otro Juan Sánchez es el que
firma el dramático Calvario, conservado en la misma catedral. La serie de los Sánchez sevillanos cuenta además con un Antón y un Diego
Sánchez, y con dos Pedro Sánchez, uno de ellos de menor categoría.
Antón y Diego son los autores de la importante tabla del Camino del
170
j u a n de f l a n d e s
y miguel
zittow
Calvario, del Museo de Cambridge, en la que Jesús se desploma derribado por el golpe de un sayón. Pedro Sánchez, que firma el Santo Entierro, de Budapest, es artista cuyo estilo deja más huella en sus contemporáneos que sus compañeros. A Juan Núñez se debe, por último, la
Piedad, de la catedral de Sevilla. Obra sevillana de este período es el
San Miguel, del Museo del Prado, procedente de Zafra.
En Córdoba, la obra más importante de este período es la Anunciación, de la catedral (1475), firmada por Pedro de Córdoba. En forma nada corriente, el pintor ha imaginado un escenario en alto, donde
se desarrolla la historia, mientras en un nivel más bajo, y en primer
término, aparecen arrodillados como orantes, además de los donadores,
varios santos.
JUAN DE FLANDES Y M I G U E L ZITTOW.—Entre los varios pintores flamencos que visitan Castilla, en tiempo de los Reyes Católicos, precisa
destacar los nombres de Juan de Flandes (t 1519) y de Miguel Zittow,
ambos al servicio de la corona. Del primero ignoramos el apellido. Trabaja, sobre todo, en Palencia, donde pinta el retablo mayor de la
catedral, contribuyendo con esta y otras obras, en unión de P. Berruguete, a formar la escuela palentina de principios del siglo xvi. Pinta
para Isabel la Católica, con pequeña colaboración de Zittow, las numerosas tablitas de la Vida de Jesús, conservadas en el Palacio Real (lámina 273). Juan de Flandes, formado tal vez en el campo de la miniatura, es un excelente colorista, de fina sensibilidad para crear efectos
de luz, y un paisajista que sabe dotar los fondos de sus historias de
notable encanto poético.
De Miguel Zittow, a quien sus contemporáneos castellanos llaman
Maestro Michel, nace en Rusia, a orillas del Báltico. Su formación es,
sin embargo, en todo flamenca, y se distingue por sus retratos, entre
los que figuran el de Don Diego de Guevara (lám. 274) y el de Doña
Catalina de Aragón.
CAPITULO IX
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI Y
PORTUGUESA DE LOS SIGLOS X V Y XVI
E L PRIMER TERCIO DEL SIGLO. VALENCIA: LOS OSONA.—La región donde
el renacimiento cuatrocentista se introduce en fecha más temprana es
la levantina. A la cabeza de los propagadores del nuevo estilo figura
Rodrigo de Osona el Viejo, autor del Calvario (1476) (lám. 275), de la
iglesia de San Nicolás, de Valencia, donde vemos fundirse la influencia
de los squarcionescos de Padua con la holandesa. El fondo del paisaje
es llano, con el mar al fondo, como la costa valenciana, pero está poblado de caprichosos picachos. Su hijo Osona el Joven, que trabaja
ya en el primer cuarto del siglo xvi y forma su estilo en el de su padre,
se entrega decididamente a los fondos de arquitectura, en los que procura crear efectos de perspectiva de típico abolengo cuatrocentista, como sucede en la Adoración de los Reyes (lám. 276), de la Galería Nacional de Londres, firmada «lo fil de mestre Rodrigo», y en la serie
de San Dionisio, de la catedral de Valencia. En una de las historias
de ésta, el escenario es una calle flanqueada de casas de agudos piñones, donde la luz lateral de las que en ella desembocan, con su alternar
de zonas iluminadas y en sombra, intensifica el efecto de profundidad.
Al fondo levántase la puerta de la muralla, y a través de su arco, todavía es conducida nuestra mirada por un camino que serpenteando
se pierde en el horizonte. En la escena del santo caminando con su
cabeza en las manos, el fondo del paisaje refleja el tipo creado por Osona el Viejo en el Calvario; el Montmartre le da ocasión para levantar
un aparatoso cabezo, a cuyo pie nos cuenta, con ese gusto por lo narrativo propio del cuatrocentismo, cómo un aficionado cita a un toro rastreándole la capa por el suelo.
172
yáñez y
llanos
Contemporáneo de Osona el Viejo es el italiano Pablo de San Leocadio, nacido en Emilia, que en 1472 trabaja en la catedral por encargo del difunto Alejandro VI y permanece en España el resto de su vida.
Probablemente su obra más antigua es la Sagrada Conversación, de
la Galería Nacional de Londres, pero donde puede conocerse mejor su
estilo es en el retablo de Gandía, ya de sus últimos años, y cuyas numerosas tablas descubren una locuacidad en la que probablemente coinciden su propio temperamento y el gusto del cuatrocentismo tardío.
Los personajes, con los gestos de sus rostros, las actitudes de sus miembros y el movimiento de sus cuerpos; las rocas y cabezos de sus paisajes;
las nubes de caprichosas formas, y, en suma, cada uno de los elementos de la composición, reclaman ser contemplados con el mismo interés. Muy representativos a este efecto son el Camino del Calvario y el
Santo Entierro.
De atribución muy discutida, es probablemente de Pablo de San
Leocadio, la Virgen del Caballero de Montesa (láms. 277, 278), del Museo del Prado. Su semejanza con el maestro italiano es evidente, pero
como no faltan diferencias, algunos la creen de un pintor anónimo al
que se ha denominado el Maestro de la Virgen de Montesa, a quien se
atribuyen otras dos obras menos importantes. Lo cierto es que en esta
hermosa tabla, en la que acompañan al grupo central, de la Virgen con
el Niño, San Benito y San Bernardo, patronos de la Orden de Montesa,
y un caballero de la Orden, se rompe con la tradición de las Vírgenes
valencianas del xv. El escenario es puramente renacentista.
Y Á Ñ E Z Y LLANOS.—Cuando el estilo cuatrocentista de los Osona y de
Pablo de San Leocadio domina en Valencia, surgen en escena en 1506
dos pintores castellanos propagadores de una nueva etapa estilística:
la de Leonardo de Vinci, el más viejo de los grandes creadores del
Renacimiento pleno. Llámanse Fernando Yáñez de la Almedina y Fernando Llanos, y, al parecer, uno de ellos puede identificarse con el Ferrante Spagnolo, que en 1505 trabaja en Florencia en el taller de Leonardo. Muy unidos durante buena parte de su vida y con taller común,
no es siempre fácil distinguir sus respectivos estilos.
Las notas más destacadas de ambos maestros, y en particular de
Yáñez, son el amor a la claridad y amplitud en las composiciones, y
a' reposo material y espiritual. Gustan de arquitecturas y personajes
dispuestos en planos paralelos a la superficie del cuadro, o formando
ángulos rectos con ella en el sentido de la profundidad, gracias a lo
cual la composición del conjunto se percibe desde el primer momento.
En los fondos arquitectónicos no se hace alarde de rica ornamentación
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. xvi y p o r t u g u e s a de l o s ss. xvi y x v i i
173;
renancentista, como en los de Osona el Joven, sino de masa y monumentalidad. Los personajes se mueven en general pausadamente.
La obra conjunta más importante de ambos artistas son las puertas del retablo mayor de la catedral de Valencia (1507). Entre las historias que se consideran de Yáñez merecen recordarse especialmente la
Presentación de la Virgen en el templo, donde el sentido arquitectónico
de la composición se impone de forma obsesionante, y la Adoración
de los Pastores (lám. 279), en la que el reposo majestuoso en la actitud
de las figuras y la claridad en el componer, antes comentados, lucen
como en ninguna obra del pintor. Colocados los personajes del primer
término en planos perfectamente definidos, los pastores del fondo
acuden pausadamente encuadrados por muros gruesos y sin más decoración que unos nichos bramantescos. En la escena del Abrazo de San
Joaquín y Santa Ana, el gusto por lo pastoril hace al autor colocar en
primer plano a un pastor que,, influido por el Espinario, se saca una
espina del pie. También es muy bello el Tránsito de la Virgen.
Entre las historias del retablo valenciano atribuidas a Llanos, las
más representativas de su formación leonardesca son el Descanso en
la huida a Egipto y la Adoración de los Reyes, directamente inspirada ésta en la del maestro florentino. En general, las pinturas de Llanos en estas puertas distínguense de las de Yáñez por las actitudes
menos firmes de sus personajes y por su mayor inclinación lacia lo
característico que hacia lo correcto.
El estilo tardío de Yañez lo conocemos gracias a sus pinturas, veinte años posteriores, de la catedral de Cuenca, en que trabaja solo.
Tanto en la Adoración de los Reyes como en la Piedad adviértese cómo
el arte de componer rafaelesco ha conquistado a Yáñez, tanto en la
manera de agrupar a la Virgen con el Niño como en la actitud de la
Magdalena inspirada por el Rafael de los tapices. El Museo del Prado
posee de Yáñez una Santa Catalina vestida con telas moriscas y que
cuenta entre lo mejor de su autor (lám. 280).
CATALUÑA.—Aunque el centro de gravedad de la pintura de la antigua corona de Aragón pasa antes de terminar el siglo a "Valencia,
en Cataluña continúan trabajando durante el primer tercio del xvi
pintores de gran valía.
Figura a su cabeza Anye/Bru, al que en alguna ocasión SÍ le cita
como pintor alemán. Séalo, y en este caso su apellido será Brun, o
no, su ascendencia nórdica parece indiscutible. Sólo poseemos de él
una obra segura, el Martirio de San Cucufate (1502-1506) (lám. 281),
del Museo de Barcelona, pero de calidad tan excelente, que sitúa a su
174
aragón y
navarra
autor en el primer plano de nuestra pintura del Renacimiento. Artista que sin duda viaja mucho, su estilo revela enseñanzas muy varias,
septentrionales e italianas, plenamente asimiladas. La expresión de los
que componen el martirio, la intensidad dramática de la degollación y
la naturalidad del perro durmiendo están interpretadas con maestría
nada corriente.
El centro pictórico más interesante del primer tercio del siglo radica en Gerona, o al menos es en su región donde se encuentran las
obras principales. La personalidad más destacada es el Maestro de
San Félix de Gerona, cuya obra capital es el retablo dedicado al santo
en su iglesia de aquella población (lám. 282). Es pintor más preocupado por lo expresivo y característico que por la belleza. A veces, encuentra evidente complacencia no sólo en lo feo, sino en lo monstruoso.
El tipo del verdugo de ese retablo, enorme mole de carne, con morrillo
de toro, vientre caído, frente abultada y ojos perdidos en un mar de
adiposidades, es buen ejemplo del interés del pintor por lo característico. El perfil incisivo del personaje, flaco y nervioso, que condena al
santo, atrae también su atención, y con gran acierto lo contrapone al
verdugo para que se realcen mutuamente. La expresión de complacencia en el mal de los que martirizan al santo nos dice igualmente dónde
está el norte de sus valores artísticos. Trabajando en la Costa Brava,
le seducen los paisajes montañosos con fondo de mar, hasta el punto
de ser el gran paisajista de la escuela. Su formación artística parece
valenciana, relacionada con Llanos, y es muy probable que a él se deban
la serie de tablas de la vida de Sm Andrés, de la capilla del Milagro,
de Valencia. Recientemente se ha propuesto la identificación de este
maestro con un Juan de Borgoña —en los documentos catalanes Joan
de Borgunya— que t r a b a j a en Cataluña en esta época.
También de Gerona es Matas (lám. 283). Lo que le distingue dentro de nuestra pintura renacentista es su arte narrativo de escenas con
personajes que lucen vestiduras de telas alistadas o de traza morisca,
elegantes tocados, damas que nos muestran bellos abanicos de última
moda, es decir, un a r t e que le convierte en una especie de Carpaccio
catalán. Su ciclo de historia más representativo es el de la Vida de la
Magdalena, de la catedral de Gerona.
Pintor de facultades mucho más modestas, pero muy fecundo, es
el navarro que catalaniza su nombre bajo la forma de Gaseó, y que
trabaja principalmente en Vich.
ARAGÓN Y NAVARRA.—En Aragón alcanza gran fama a principios de
siglo Pedro de Aponte, pintor de Fernando el Católico, al que parece
debe atribuirse el retablo de Bolea (Huesca), indudablemente una de
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s ss. x v i y x v i i
175;
las obras más importantes de la primera década del siglo. Si efectivamente le pertenece, Aponte resultaría un artista muy influido por el
estilo toledano de Juan de Borgoña, y, como él, de formación cuatrocentista (lám. 284). En cambio, emplea estilo más avanzado el Maestro
de Agreda, así llamado por el retablo de San Miguel (1519) de aquella
población. Pintor de temperamento muy dramático, ofrece cierto parentesco espiritual con el Maestro de San Félix, pudiendo considerarse
como uno de los manieristas más interesantes de la primera etapa de
nuestro Renacimiento. La historia del santo expulsando al demonio del
sepulcro de Moisés (lám. 285) nos dice que las deformidades de sus personajes, las incorrecciones de sus rostros, el escaso garbo de sus cuerpos y el agarrotamiento de sus manos, son valores deseados por el pintor. Por su amaneramiento aún más intenso se "distingue el Maestro de
Sigena, en cuyo monasterio pinta el retablo de la Piedad. Ningún otro
pintor de su tiempo le supera en España en decisión para retorcer las
figuras, hacerlas adoptar actitudes violentas y complicar los plegados
de los ropajes.
En Navarra, el Maestro de Ororbia, del que sólo conocemos el bello
retablo de San Julián de aquel pueblo, tiene un interés por el paisaje
más septentrional que español, y un sentido narrativo que convierte la
trágica historia del santo cazador en una de las obras más seductoras
de esta primera parte renacentista, por la minuciosidad con que se
nos describen sus diversas escenas. La Muerte de los padres del Santo
la Construcción de la Capilla y el paisaje nocturno del Paso del río son
particularmente atractivos. Juan Bustamante, autor, entre otros, del
retablo de Zizur (1538), es de temple mucho menos delicado, y se esfuerza sobre todo por crear hercúleos personajes y escenas de intenso
dramatismo.
C A S T I L L A : PEDRO B E R R U G U E T E . — E l patriarca de los renacentistas castellanos es Pedro Berruguete. Formado en el estilo flamenco de hacia
1470, antes de terminar esa década se encuentra ya en Italia, donde
permanece varios años, y aunque no abandonará la trama flamenca
aprendida en su juventud, la enriquece con tales novedades renacentistas que le convierten en el introductor del estilo en su patria. El es
probablemente el que, en fecha más temprana, incluidos los arquitectos,
emplea escenarios arquitectónicos del romano, alguna vez en forma tan
exclusiva, que parece haber renunciado decididamente al gótico. Pero
sus obras posteriores nos dicen que continúa aferrado al viejo estilo,
que seguirá alternando con el nuevo hasta el final de su vida. De gran
novedad es también su preocupación por la luz, que es para él personaje
176
castilla
de primer orden. De origen eyckiano, según unos, débese, según otros,
a la influencia de Piero della Francesca.
Pero lo curioso es que este Berruguete, que siente como ningún
otro español del siglo xv la poesía de la luz de los interiores, con frecuencia se deja seducir por el deseo de crear escenarios de riqueza deslumbradora, y no sólo los corta muy en primer término con una tela
de brocado de oro, sino que hace descender el techo y pinta un alfarje
de grandes lazos de oro. El escenario se transforma así en una especie
de estuche dorado en que es la riqueza y no la profundidad y el espacio
lo que procura realzar.
Su carrera artística conocida principia en Urbino, la ciudad entonces feliz bajo el gobierno de Federico de Montefeltro. En su palacio,
escenario de las conversaciones del Cortesano, de B. Castiglione, las
salas de mayor empeño son el «Studiolo», o cámara de trabajo del Duque, y la librería. Para la primera, comienza el pintor flamenco Justo
de Gante, una serie de retratos de sabios de la antigüedad y de los
tiempos medios, que concluye Berruguete; en el libro que lee alguno
de ellos, el texto está escrito en castellano. Y, al parecer, el propio Berruguete pinta el retrato de cuerpo entero de Federico, que preside
la serie. A él se deben también algunas de las tablas de las Artes liberales pintadas para su librería.
En España, la obra que de manera más integral representa la
adhesión del artista al cuatrocentismo italiano, tanto en el escenario
como en el empleo de la luz, es la Degollación del Bautista (lám. 286),
de Santa María del Campo, en la provincia de Burgos. Para Paredes
de Nava, su pueblo, pinta el hermoso retablo de la Concepción. Su
historia más bella es, sin duda, la de la Visita del Sacerdote con los
pretendientes a la Virgen para comunicarle que debe abandonar el
templo y elegir esposo. Con su apego a lo tradicional, imagina a la
Virgen y a sus compañeras no en bancos y junto a una chimenea,
como hubiera hecho el maestro de Flemalle —recuérdese su Santa Bárbara—, sino en almohadones sobre la tarima de la «gloria», calentada
con aire caliente; el sistema de calefacción que, como supervivencia del
hipocausto romano, se emplea todavía en la comarca. De pie, María
se encuentra absorta en las razones que expone el sacerdote para convencerla; tiene la vista baja, fijos los ojos en las manos con que
aquél enumera los argumentos que le está exponiendo. Su compañera,
en cambio, pierde en el infinito su mirada cargada de melancolía (lámina 287). Inmediatos sus rostros, se realzan mutuamente. De primer orden son también los profetas de medio cuerpo del banco del retablo, espléndidos retratos cuyo tono noble y grave, y la sensación
280-282.—YÁÑEZ:
Santa Catalina.—ANYE B R U : Martirio de S . Cucufate.—
S . Félix en prisión.
(Más.)
MAESTRO DE SAN F É L I X :
283-285.—MATAS:
Resurrección.—APONTE: Adoración de los
DE AGREDA: S. Miguel.
Pastores.—MAESTRO
2 8 6 - 2 8 8 — BERRUGUETE:
Degollación del Bautista. La Virgen.—J.
Nacimiento.
797-295.—JUANES: Concepción. La Cena.
DE BORGOÑA:
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s ss. x v i y x v i i
177
de realidad que producen, los convierten en dignos precedentes de los
que en los siglos posteriores pintarán Sánchez Coello y Velázquez.
La serie de retablos de Berruguete se completa con los del convento de Santo Tomás y el mayor de la catedral, ambos de Avila.
En el primero es particularmente bella la historia de las Tentaciones
del Santo, en la que, triunfante éste del pecado, después de trazar
la cruz en la pared con el carbón del braserillo que tiene al pie, recibe
de los ángelés el cinturón de castidad, mientras la cortesana introducida por sus familiares para seducirle vuelve el rostro desde la puerta.
De los retablos menores dedicados a Santo Domingo y San Pedro Mártir, del mismo templo, proceden casi todas las tablas del pintor que se
exhiben en el Museo del Prado. Son de especial interés la escena del
Sepulcro de Santo Domingo, por el estudio de las luces; San Pedro
Mártir en oración, por la simplicidad de la composición, digna de un
Fra Angélico, y por su composición y su valor histórico, el Auto de fe
en que Santo Domingo indulta al hereje Raimundo.
En el retablo de la catedral (1499-1504), que al morir deja sin terminar, el banco nos muestra a los Evangelistas y Padres de la Iglesia
tras una galería corrida, en los que hace un verdadero derroche de
oro y color, y entre las tablas del cuerpo del retablo destaca la de la
Flagelación, por el movimiento de los verdugos y la luz que se interpone entre los personajes.
De sus obras sueltas merecen recordarse, por su fina calidad, la
Virgen, del Ayuntamiento de Madrid, y por su estudio perfecto de la
luz interior, la Anunciación, de Miraflores.
Influida por Berruguete y Juan de Flandes, fórmase en tierras de
Palencia una activa escuela, cuyos representantes más interesantes son
el llamado Maestro de Becerril, que en su retablo de San Pelayo,
hoy en la catedral de Málaga, ofrece una de las más curiosas páginas
del empleo de la fábula pagana como comentario de un tema religioso
—en la historia del amor brutal del Califa por el niño Pelayo introduce
relieves de fábulas mitológicas de este carácter—, y en el Maestro de
Astorga, que en su Nacimiento, del Museo Lázaro, se deja seducir por
las perspectivas arquitectónicas peruginescas.
En Burgos merece recordarse León Picardo, entusiasta del Renacimiento, pero que, como puede verse en sus tablas del Museo del Prado, sólo nos trae la versión castellana de los modelos de Van Orley.
TOLEDO: JUAN DE BORGOÑA.—Ciudad de gran actividad pictórica durante el primer tercio del siglo xvi, es Toledo la sede de una escuela muy
uniforme, que de hecho se reduce a Juan de Borgoña y sus discípulos.
13
178
andalucía
Formado, a juzgar por su estilo, en Italia, y principalmente en Florencia, aparece en España al morir Ghirlandajo, con quien debe de estudiar. Es probablemente de una generación posterior a Berruguete, y,
desde luego, el primer pintor que en Castilla se entrega plenamente al
Renacimiento en su etapa cuatrocentista. Amigo de la corrección de
los modelos, compone con claridad y, aunque acaso por influencia de
Berruguete suele conceder gran espacio a los fondos de oro, encuentra
también especial deleite en los amplios fondos de paisaje.
Su obra maestra es la hermosa serie de pinturas murales de la espléndida Sala Capitular de la catedral primada, en la que, tras fingida
galería de columnas, nos muestra diversas escenas del Nuevo Testamento sobre fondos de arquitectura, tanto gótica como renacentista,
a veces con techos dorados de carpintería morisca. En las tres del
Calvario que ocupan el testero de la sala, el escenario es un amplio
paisaje. A los pies de la sala todo el muro está dedicado a la escena
única del Juicio Final. El otro ciclo de pinturas murales es el de la
Conquista de Orán por Cisneros, que decora la capilla mozárabe.
Entre sus retablos, son muy bellos los de la Concepción y de la
Adoración de los Reyes, de la misma catedral. En el mayor de la de
Avila (1508), dejado sin terminar por Pedro Berruguete, pinta la mayor
parte de sus tablas, entre las que descuellan, por su gran perfección,
la Anunciación, la Purificación y el Nacimiento (lám. 288); la profundidad del escenario en que se ordenan con claridad los diversos términos y el afrontamiento de los personajes principales, de riguroso perfil, son buenos ejemplos de su arte de componer.
Entre los discípulos de Juan Borgoña de cierta personalidad figura
Antonio de Comontes, cuya obra principal son los retablos de San Andrés de Toledo.
A esta época corresponde Rincón, pintor un tiempo famoso, del que
sólo conocemos sus excelentes dotes de retratista, gracias al busto firmado de don F. Fernández de Córdoba, del Museo del Prado.
ANDALUCÍA: ALEJO F E R N Á N D E Z . — E l maestro que impone su estilo a la
escuela sevillana durante una generación es Alejo Fernández (t 1545),
que aparece trabajando en Córdoba antes de terminar el siglo. De origen nórdico, probablemente alemán no obstante su apellido, trasládase a poco de comenzar el xvx a Sevilla, donde no tarda en conquistar
amplia clientela. Es un genuino representante de la generación puente
del cambio de siglo, que apoya uno de sus estribos en Flandes y otro
en Italia. Los nombres de Metsys y de Pintoricchio son los que principalmente evoca su estilo.
PINTURA ESPAÑOLA DEL S. XVI Y PORTUGUESA DE LOS SS. XVI Y XVII
179
Obra típica de su época cordobesa es el Tríptico de la Cena, del
Pilar de Zaragoza, en el que el escenógrafo domina sobre el pintor de
figuras. En la tabla central nos ofrece un escenario de arquitectura
clásica interpretada con gracia genuinamente cuatrocentista, mientras
en la portezuela de la Oración del huerto conduce nuestra mirada entre
los blandos cabezos de un paisaje nocturno cargado de tristeza. La seca
geometría de la perspectiva se convierte en él en poesía. Análoga preocupación por el escenario manifiesta en el Cristo a la columna, del
Museo de Córdoba.
Al trasladarse a Sevilla, su interés se concentra en la figura humana, como lo prueban sus grandes tablas de la Adoración de los Reyes (lám. 289) y del Nacimiento de la Virgen, que pinta para la catedral. Su excelente calidad es causa de que se le encarguen poco después
varios retablos, entre los que sobresale el del Colegio Mayor de Santa
María de Jesús, la futura universidad hispalense, dedicado a la Virgen
de la Antigua, que aparece acompañada por el fundador, Maese Rodrigo, ofreciéndole el edificio del colegio. Preside el cuerpo superior la
Venida del Espíritu Santo. La Virgen de la Rosa, de Santa Ana de
Triana, es su obra más conocida, y, con razón, una de las más celebradas. Dos ángeles descorren los cortinajes para mostrarnos en su trono
a la Rosa de las Rosas, que dos siglos antes cantara en una cantiga el
rey poeta fundador del templo. Su rostro tiene esa expresión levemente
melancólica de que rara vez sabe despojarse el primitivismo septentrional, mientras dos ángeles contemplan al Niño, el uno con gesto de curiosidad y el otro con místico arrobamiento cargado del pesimismo del
que presiente la Pasión.
Entre las obras en que el estilo de Alejo Fernández se pierde por la
participación de colaboradores y discípulos, ya en la tercera década
del siglo, debe recordarse especialmente, por su doble interés artístico
e histórico, la Virgen de los navegantes (lám. 290), conservada en el
Alcázar de Sevilla. Pintada para la capilla de la Casa de Contratación,
responde al tipo iconográfico de la Virgen de la Misericordia que acoge
bajo el manto a sus devotos, pero con el gran acierto de haber introducido el mar con las embarcaciones en su parte inferior. La identificación de los personajes protegidos por la Virgen es problema sin resolver, aunque parece indudable que casi todos son retratos. Es muy
probable que lo sea de Cristóbal Colón el que aparece en el borde mismo
del cuadro, a la izquierda del espectador.
En Granada, la personalidad más destacada de esta primera fase renacentista es el miniaturista Ramírez, a quien se debe buena parte
de las hermosas viñetas que ilustran la rica serie de corales de la ca-
180
el
segundo
tercio
del
siglo
tedral. Entre ellas merecen recordarse las de la Degollación de los
inocentes y de la Crucifixión de San Pedro. No sabemos si a él se deben
también algunos de los retablos conservados de esta época. Uno de los
principales es el de Santa Ana, hecho pintar por Hernando del Pulgar,
el de las Hazañas, en la iglesia del Sagrario, en memoria de la más
famosa de las suyas, la de clavar con su puñal el pergamino con el «Ave
María» en las puertas de la mezquita, tomando posesión de ella cuando
la ciudad es todavía de moros. Y, en efecto, al pie de la escena del
tierno idilio familiar, aparece al borde mismo del cuadro el potente
puño del héroe manteniendo enhiesto un grueso cirio.
EL
SEGUNDO
TERCIO DEL SIGLO. V A L E N C I A :
VICENTE
MASIP
Y JUAN
DE
JUANES.—Al comenzar el segundo tercio del siglo, el estilo rafaelesco,
que hasta ahora sólo se ha manifestado esporádicamente dentro de un
fondo general de cuatrocentismo tardío, se impone plenamente a nuestros pintores.
La escuela donde el rafaelismo triunfa en fecha más temprana es la
de Valencia, gracias a Vicente Masip y a su hijo Juan de Juanes. Aunque padre e hijo, en realidad, constituyen una sola personalidad artística, debe recordarse que el primero muere poco antes de mediar el
siglo (1545-1550), mientras del hijo, que propiamente se llama Juan Masip Navarro (t 1579), ignoramos si nace a principios del siglo o en 1523
como estiman algunos. Esta notable diferencia es capital para poder
atribuir a él y no a su padre algunas obras importantes. Los hijos de
Juan de Juanes, Vicente Juan Masip y Margarita Juanes (t 1613), son
también pintores.
No obstante que la fama únicamente ha celebrado a Juan de Juanes, el creador del estilo es con seguridad el padre, autor del retablo
de Segorbe (1530), e n el que sólo puede haber colaborado el hijo en el
caso de haber nacido a principios de siglo. Sus tablas del Nacimiento
(lámina 291) y de la Natividad de la Virgen, enlazan en ciertos aspectos
con el estilo de Yáñez, y su estilo refaelesco es de una monumentalidad
y sobriedad técnica que desaparecerá en Juanes. Análogos caracteres
ofrece el Bautismo del Salvador, de la catedral de Valencia, muy posterior, donde la actitud devota del pintor, comparada con las interpretaciones italianas contemporáneas del tema, pone bien de manifiesto
una de las características que distinguen al rafaelismo español.
Probablemente s o r de su mano, en el Museo del Prado, los tondos
o pinturas circulares del Martirio de Santa Inés —su composición, en
parte, inspirada en el Pasmo, de Rafael —y la Visitación, cuyo fondo
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
181;
de paisaje menudo, preciso y rico en pormenores, descubre un lastre
nórdico prerrafaelesco que no existe en los de Juan de Juanes.
Juan de Juanes es el creador de varios tipos iconográficos que alcanzan popularidad. Con la carencia de pinturas de la Virgen con el
Niño y de la Sagrada Familia, de nuestros rat'aelistas, forma contraste
la serie relativamente abundante de sus interpretaciones, entre las que
destacan las Sagradas Familias, de San Andrés, de Valencia,, y de
la Academia de San Fernando, de Madrid. Ese mismo tema de la Virgen con el Niño sirve de centro a sus Desposorios del Venerable Agnesio, en realidad la sagrada conversación más bella de nuestra pintura renacentista, en la que acompañan a la Virgen con el Niño, Santa
Dorotea y San Teófilo, y Santa Inés desposándose con el V. Agnesio.
Establecida la Compañía de Jesús pocos años antes, el P. Martín
Alberro, jesuíta de vida ejemplar y confesor de Juan de Juanes, rezando
cierto día las palabras: «Tota pulchra es María et macula non est in
te» recibe el celestial regalo de contemplar la figura gloriosa de María.
Encargado Juan de Juanes de perpetuar la peregrina aparición, se inspira en un grabado de Kerver, editado a principios de siglo en París,
y la pinta con las manos unidas, con túnica blanca y manto azul, y encuadrada por los símbolos de la letanía lauretana. Gracias a la simplicidad de la figura, la suavidad del amarillo, el rosa y el azul del resplandor y de las nubes, la Concepción (lám. 292), de la iglesia de la Compañía, de Valencia, tiene el aspecto de extasiada contemplación mística
pedido al artista. Es obra en que Juanes se acerca a Fra Angélico.
Otra de las pinturas más populares de Juanes es la Cena (lám. 293),
cuyo ejemplar más conocido es el del Prado (láms. 294, 295). Influido,
naturalmente, por Leonardo —de él procede el aislamiento de la figura
del Salvador—, se inspira, en algunos aspectos, en la estampa de Marco Antonio Raimondi, imitador, a su vez, de Rafael. La diferencia fundamental con la interpretación leonardesca se debe al distinto momento
elegido por el artista, pues mientras en aquélla se representa el estupor
de los apóstoles al anunciárseles la traición y su contraste con la
serenidad del Salvador, la tabla española prefiere el momento culminante de la historia cuando Jesús expone a la adoración de sus discípulos la carne de su propio cuerpo. El tema no es la sorpresa, sino
el fervor y la devota adoración a las Sagradas Formas. Con el tema de
la Cena se relacionan también sus pinturas del Salvador
Eucarístico,
de medio cuerpo, que alcanzan gran popularidad.
Entre sus historias de santos, la más conocida es la serie de San
Esteban, del Museo del Prado, en que manifiesta su arte para crear
composiciones de numerosos personajes. En la escena del Santo en la
182
cataluña,
aragón y
castilla
sinagoga, los ecos rafaelescos son patentes en algunos personajes, y el
mismo sacerdote sentado en el centro se inspira en el Isaías de Miguel
Angel, de la capilla Sixtina.
En el Entierro del Santo, el joven de barba negra que, ajeno a la
escena, mira fijo al frente, se considera autorretrato del artista por encontrarse a sus pies un escudo con un águila negra sobre campo de
oro, que es el de los Juanes.
Aunque probablemente es de Vicente Masip, considérase de Juanes
el retrato del supuesto don Luis de Castellá (lám. 296), del Museo del
Prado.
CATALUÑA, ARAGÓN Y C A S T I L L A . — E n Cataluña, el principal pintor de
este período es el portugués Pedro Núñez, cuyo rafaelismo se encuentra bastante influido por su versión holandesa. El más importante de
los numerosos retablos que pinta es, probablemente, el de la Pasión,
de la iglesia de San Justo; pero el más atractivo es el de San Eloy, del
Museo de Barcelona, donde la influencia flamenca es muy sensible.
En Aragón, la gran personalidad del segundo tercio del siglo es Jerónimo Cosida, que, de creer a los historiadores de la centuria siguiente,
precióse siempre de hidalgo caballero. Aunque no están documentadas,
obras suyas deben de ser los retablos del Bautista, de Calcena, y de la
catedral de Tarazona (1547), cuyas tablas centrales se encuentran dedicadas a la degollación del Santo, y para la última de las cuales se inspira
en la estampa del tema de Durero. En Calcena es muy bella la escena
del Banquete. Las obras que sirven de base para conocer su estilo son
los destruidos retablos de Caspe y Monzón, de los que se conservan
deficientes fotografías.
En Toledo, los dos pintores más fecundos del segundo tercio del
siglo, cuyo estilo enlaza, en cierto grado, con el de Juan de Borgoña,
son Francisco Comontes (f 1565) y Juan Correa de Vivar, tan análogos
a veces entre sí, que no siempre es fácil distinguir la obra del uno de
la del otro. Comontes es autor del retablo de San Juan de los Reyes
y Correa del de Almonacid de Zorita (1554). El Museo del Prado posee
obras de ambos.
La personalidad más atractiva de la escuela toledana, si es que efectivamente pertenece a ella, es el autor del bello retablo de Santa Librada, de la catedral de Sigüenza (1525), que se cree, no con mucho fundamento, de Juan de Pereda. Artista de primera fi^a en nuestra pintura
renacentista, hace alarde frente a Juan de Borgoña, a mediados de la
tercera década del siglo, de toda la riqueza de actitudes del maestro
de Urbino, de que toma actitudes —el verdugo procede del Pasmo de
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. xvi y p o r t u g u e s a de l o s ss. xvi y x v i i
183;
Sicilia— e incluso escenarios. Entusiasta de la antigüedad, comenta
en el lenguaje de la fábula pagana la fortaleza de espíritu de la Santa,
decorando una de sus tablas con relieves de los Trabajos de Hércules.
Valladolid posee también un grupo de pintores, entre los que descuella Alonso Berruguete. Conocido principalmente como escultor, es
también pintor muy original, aunque su obra pictórica, muy corta,
no tiene la trascendencia de la escultórica. Devoto de Miguel Angel,
en su pintura existe un fondo miguelangelesco análogo al de su escultura; pero lo que le hace especialmente interesante es su evidente contacto con los comienzos del manierismo florentino, en los que, tal vez,
desempeña papel de creador. Sus pinturas más conocidas son las del
retablo de San Benito, del Museo de Valladolid.
SEVILLA. PEDRO DE CAMPAÑA.—El rafaelismo se introduce en Sevilla
en forma un tanto brusca. Al entrar en la quinta década del siglo, nos
encontramos ante varios pintores desprovistos de todo rastro cuatrocentista y sin enlace alguno sensible con los maestros que trabajan durante la etapa anterior. Los principales son el flamenco Kempeneer y
el holandés Storn, que son llamados, entre nosotros, Pedro de Campaña
y Fernando Esturmio.
Campaña visita Italia, donde debe de permanecer bastante tiempo,
y llega a nuestra patria plenamente formado. Típico artista del Renacimiento, domina también la arquitectura y la escultura, y, en su noble
afán de saber, conoce las matemáticas, la astronomía y la ingeniería.
Hijo de Flandes, sabe atemperar su formación italiana y el estudio de
la escultura clásica mirando la Naturaleza, lo que, unido a su sensibilidad para lo dramático y para los efectos de luz, le permite crear
un estilo renacentista lleno de vida y novedad. Si, como rafaelista, es
el pintor que en nuestra patria sabe mover y enlazar mejor las numerosas figuras de una gran escena, por su sentido exuberante de las formas y, sobre todo, por el movimiento de su paisaje, se nos muestra
como un importante predecesor de Rubens.
Su Descendimiento (lám. 298), de la catedral de Sevilla (1547), aunque sigue el mismo esquema general que el del Museo de Montpellier,
que pintara años antes inspirándose en una estampa de Marcantonio,
acusa diferencias fundamentales. La escena se simplifica y el tono dramático se hace más intenso. Campaña concentra la composición, antes
mucho más dispersa, y gracias a ello esa composición gana en sencillez
y monumentalidad. La nota trágica culmina en el grupo de la Virgen.
El pintor, en vez de elegir, como Van der Weyden, el momento en que
la Madre de Jesús, traspuesto el sentido, cae desfallecida, y en que
184
sevilla.
granada
a la tortura del dolor sigue la laxitud, prefiere el momento más agudo
del drama: la expresión del dolor mismo. Sentada en tierra, sus espasmos agitan su cuerpo en descargas casi epilépticas (lám. 299). Su cuello
se arquea, y, loca de dolor, fija sus ojos desorbitados en el rostro de
su Hijo. Si la iluminación triste y misteriosa de la cabeza del Salvador
subraya su silencio letal, la del busto de la Virgen hace que nuestro
interés se fije en su rostro descarnado, y en sus ojos enormemente
abiertos y desencajados.
En el retablo de la Purificación, de la catedral de Sevilla, imagina
Campaña un interior monumental, en el que ordena, en torno al grupo
de la Virgen y Simeón con el Niño en brazos, a las Virtudes, cada una
de ellas con sus correspondientes atributos (lám. 297). Como en tantas
otras obras de Rafael, las actitudes de los personajes crean una línea
muy acusada y quebrada, que conduce nuestra vista al corazón de la
historia. El pordiosero echado en tierra, situado en primer término,
con el movimiento de su brazo implorante, lleva nuestra mirada al grupo central de Simeón con el Salvador, a través del Niño que le ofrece
la manzana y de los brazos de la Virgen. Esta doble línea quebrada,
recogida en su extremo, inicia de nuevo su ascenso en la joven que
con su mirar parece dirigirla al cielo.
Su última gran obra es el retablo mayor de la iglesia de Santa Ana,
en que deja varios importantes estudios de luz de interior, como en
la tabla de San Joaquín abandonando la casa, y un paisaje tan lleno de
novedad como el del Aviso del ángel al santo dormido en el campo.
Esturmio, natural d e Ziricsee, en Holanda, como él orgullosamente
suele firmarse, es artista de muchos menos quilates. Su estilo seco, nervioso y violento, participa de la sequedad y el amaneramiento de Scorel
y Heemskerck. Su obra maestra es el gran retablo de los Evangelistas (1555) de la catedral de Sevilla. La tabla central de la Resurrección es un conjunto de cuerpos secos y musculosos en actitudes violentas, combinados con gruesos sillares, lápidas y troncos de árboles que
surgen en desorden, y realzados por violentos efectos de claroscuro.
Más agradables son las Santas Justa y Rufina, en cuyo paisaje se copia
con gran minuciosidad la Giralda, todavía sin el cuerpo de campanas
agregado por Fernán Ruiz.
Luís DE VARGAS Y V I I L E G A S MARMOLEJO. GRANADA: MACHUCA.—Lo mismo que Campaña, L u i s de Vargas es celebrado en nuestra literatura
artística a poco de morir. Muy joven todavía, marcha a Italia, donde
permanece muchos a ñ o s —se asegura que cerca de treinta—, hasta el
punto de escribir en italiano el libro de sus Memorias, por desgracia
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
185;
perdido. Según los testimonios más antiguos, se forma con Perino del
Vaga, y, efectivamente, la semejanza de su estilo con el de este pintor
así parece atestiguarlo.
Su obra más bella y antigua fechada es el retablo del Nacimiento
(lámina 300), de la catedral (1555), que, sin embargo, es sólo trece años
anterior a su muerte. Por eso su antefirma no puede por menos de
resultar desconcertante, pues en ella dice que cuando pinta esta obra
está aprendiendo: «Tune discebam, Luisius de Vargas». Los personajes,
incluido el Salvador, dirigen a la Virgen los fervores de su devoción,
contraponiendo el sentido ascendente del grupo de los pastores al verticalismo de María. Esta, con la mirada baja y las manos unidas y
desplazadas hacia un lado, adopta actitud de recogimiento tan bella y
elegante que, probablemente, sugerirá a Martínez Montañés la de sus
Concepciones. Entre tanto gesto y actitud rafaelescos, Vargas se siente, sin embargo, atraído por temas secundarios, como el del cordero,
que uno de los pastores lleva sobre los hombros, o el del encuentro del
niño y la cabra, al que Vargas no duda en conceder desarrollo casi
veronesiano.
Sigue en importancia al Nacimiento el retablo de la Generación
temporal de Cristo (1561), cuya tabla central se conoce con el nombre
de cuadro de la Gamba, a causa del supuesto elogio que el italiano
Pérez de Alesio, autor del gigantesco fresco vecino de San Cristóbal,
dirigiera a la pierna —gamba, en italiano— de Adán.
En el retablo de la Piedad, de Santa María la Blanca, su última
obra fechada, bien sea por la colaboración de discípulo, o por su propia
decadencia, se nos muestra por bajo del nivel de las dos obras anteriores. Según Pacheco, Luis de Vargas es el introductor de la nueva
manera italiana del fresco; pero, por desgracia, las pinturas de este
tipo que hace en la catedral se encuentran casi perdidas. Mejor idea
de lo que sería su estilo permite formar el Juicio Final, del Hospital
de la Misericordia (1567), de su discípulo Valdivieso.
Sin ninguna obra de calidad de las de Vargas, Pedro Villegas Marmolejo (f 1596), de la generación siguiente, se nos presenta en rango
menos elevado. Su producción, en conjunto, es, sin embargo, poco
inferior a la suya, y su vida nos dice que no es persona vulgar. Gran
amigo de Arias Montano, gusta de los escritores clásicos y de los toscanos. Aunque su obra más conocida, por encontrarse en la catedral,
es el retablo de la Visitación, la más interesante es la Virgen de los
Remedios, de la iglesia de San Vicente, que por la pérdida de sus hermanas mayores se nos ofrece hoy como la primera interpretación
rafaelista sevillana del tema de la Virgen con el Niño. En su trono de
186
morales
nubes, su novedad respecto de las de Alejo Fernández es grande; a
su lado, las de éste nos ponen de manifiesto todo su cuatrocentismo.
En Granada, la gran personalidad es el toledano Pedro Machuca,
cuya actuación como arquitecto queda ya comentada. Su Madona del
Sufragio (lám. 302), del Museo del Prado —la Madre de Dios, que con
el néctar de sus pechos alivia las penas de las almas del Purgatorio—
firmada en Italia, dentro de la concepción general rafaelesca del grupo
de la Virgen con el Niño, delata en las parejas de ángeles la influencia
miguelangelesca, y, sobre todo en el claroscuro, la del marienis^. senés
Beccafumi. En el mismo museo ha ingresado recientemente un hermoso
Descendimiento. Sus pinturas de la Capilla Real de Granada evocan el recuerdo del Correggio.
Aunque principalmente se dedican a pinturas de carácter decorativo, deben recordarse también en Granada, Julio de Aquilis y Alejandro Mayner, que pintan al fresco, poco antes de mediar el siglo, el
Tocador de la Reina, de la Alhambra. Encuadradas por la decoración
de grutesco, allí pueden verse todavía cuatro escenas pequeñas de
Faetón y ocho grandes historias de la conquista de Túnez (1535) por
el Emperador.
MORALES.—Ensalzado las más de las veces, y ligeramente criticado
algunas, es artista cuyo nombre no se olvida. Pero, aparte de este interés de los eruditos, Morales goza ya en vida de bastante popularidad,
sobre todo en ciertos temas. Si Juanes es el pintor del Salvador Eucarístico, y el Greco lo es en Castilla de San Francisco, Morales es el pintor del Ecce Homo y de la Piedad. De su vida sabemos muy poco. Una
vez terminados sus estudios, debe residir habitualmente en Badajoz,
de donde consta que hace algunas ausencias para pintar retablos en
poblaciones no muy lejanas. En una ocasión se compromete, con ese
fin, a trasladarse a Evora. De creer a Palomino, llamado por Felipe II
visita El Escorial, donde se presenta con excesivo lujo, y después de
pintar algunos cuadros, regresa a su tierra. Y el mismo tratadista refiere que, al encontrarle el monarca a su paso para Portugal, viejo y
pobre, le concede una pensión, cosa que no parece muy probable.
Morales es figura singular dentro de nuestra pintura del Renacimiento. Formado en la etapa rafaelista, bajo la influencia de Sevilla
y del toledano Correa, no encaja plenamente en ella, presentándosenos
un tanto aislado. El encarna, tal vez exageradamente, la reacción española contra el rafaelismo, en cuanto éste representa el triunfo de la
belleza corporal. En su pincel la figura humana se alarga y se espiritualizo como en el Greco. El desbordamiento de los encantos de la belleza
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. xvi y p o r t u g u e s a de l o s ss. xvi y x v i i
187;
femenina de no pocas Vírgenes italianas se transforma en Morales en
recato y recogimiento extremados, de acuerdo con el sentido devoto
castellano.
Entre las varias influencias que desvirtúan en Morales el rafaelismo imperante, figuran el sentido del movimiento y de la luz de los
leonardescos; el manierismo, tanto florentino como holandés; las estampas de Duero, en las que se inspira en más de una ocasión, y aprende
a componer, y la técnica minuciosa, amiga de peletear las cabelleras,
de maestros flamencos como Gossaert. Sobre todos estos modelos forma Morales su estilo propio, esencialmente manierista, en que nos
expresa sus ansias de fervor místico.
Al enfrentarse con el tema de la Virgen con el Niño, Morales llega
a renunciar a los fondos tanto de arquitectura como de paisaje. Desea
que la mirada de los fieles se concentre en los personajes divinos, y
salvo en las Vírgenes de cuerpo entero, las imagina sobre negro fondo
liso, lo mismo que al Ecce Homo y la Piedad. La huella de Rafael es
patente en la Virgen del pajarito (1546), de San Agustín, de Madrid,
la obra fechada más antigua que de él conocemos. El sentido del claroscuro y de la composición leonardesca se intensifican, en cambio,
en las Vírgenes hermanas, de la catedral de Salamanca y de Roncesvalles. En las Vírgenes de medio cuerpo, el estilo de Morales aparece
más puro. La Virgen del sombrero, inspirada o no en la del Gran Duca,
es su versión castellana: la Virgen de media figura que nos muestra
su Hijo, ella con la mirada baja y el Niño con los ojos clavados en
nosotros. La gran dama florentina se transforma en una joven menuda,
de rasgos finos y nerviosos. El hermoso descote recto desaparece, y la
bella curva del cuello, continuada en el hombro, queda cortada antes
de nacer por fruncida gorguera. El mismo Niño apenas muestra desnuda la parte superior de su cuerpo. Los varios ejemplos y copias conservados son buen testimonio de la popularidad de esta obra.
En la Virgen de la leche (lám. 302), del Museo del Prado, inspirada
en una estampa de Durero, desaparece la galanura del sombrero de
aquélla, el Niño nos vuelve las espaldas y la Virgen hunde la mirada
en su rostro. Concentrada formal y espiritualmente en sí misma, el
espíritu de Morales vacíase en ella íntegramente. Otro tipo que pinta
en más de una ocasión es el de la Virgen enseñando a leer al Niño, cuyo
mejor ejemplar es el del Museo de Méjico; pero más popularidad alcanza, a juzgar por el número de los ejemplares y copias conocidos, la
Virgen de la rueca, rueca en que el Niño contempla la futura cruz.
Tema también muy repetido por Morales es el del Ecce Homo. En
la Academia de San Fernando lo vemos de medio cuerpo, acompañado
el último
188
tercio
del
siglo
por el representante de la justicia y el esbirro, en los que pone de
manifiesto su interés por lo característico. Otras veces es el centro de
un tríptico, desde cuyas portezuelas la adoran la Virgen y San Juan.
Pero los más frecuentes, de los que las copias e imitaciones son numerosísimas, se reducen a la cabeza, como siempre sobre fondo negro.
No menos populares que sus Ecce Homo son sus pinturas de la
Piedad (lám. 303), también, por lo general, de busto, aunque no faltan
las de medio cuerpo. Entre éstas debe recordarse la de la Academia
de San Fernando, en la que la angustia de espacio, típicamente manierista, es más sensible que en ninguna otra, y la superposición de los
cuerpos pone bien de manifiesto el miguelangelismo —recuérdese la
Piedad Rondanini— inspirador del grupo.
De sus dotes como pintor de retrato da cumplida idea la bella cabeza de San Juan de Ribera, del Museo del Prado, un día obispo de Badajoz, para quien Morales pinta bastante.
EL
ÚLTIMO
TERCIO
DEL SIGLO.
EL
RETRATO:
SÁNCHEZ
COELLO
Y
PAN-
TOJA.—Las principales novedades de los comienzos de este último período de nuestra pintura renacentista son la aparición de pintores dedicados casi exclusivamente al retrato; la introducción del miguelangelismo del Juicio Final y de la Capilla Paolina, y del colorismo veneciano.
Alonso Sánchez Coello (f 1588), valenciano de nacimiento y de familia, marcha a Portugal, por lo que se le ha considerado durante algún
tiempo portugués. Formado con Antonio Moro en los Países Bajos, se
traslada después a la corte de Felipe II, donde recibe la influencia del
Tiziano, que, a través de sus obras de las colecciones reales, se convierte en su segundo maestro. Los retratos de Sánchez Coello carecen del
tono penetrante de los de Moro, y del color y prestancia de los del gran
maestro veneciano; p e r o en ellos sentimos la persona retratada quizá
más real y próxima a nosotros. El es, en este aspecto, el gran predecesor de Velázquez.
Seguramente posa ante él toda la familia real; pero, por desgracia,
no conservamos ninguno de los retratos que hace del monarca, ya
que debe ser de Italia del Norte el tan conocido que se le atribuye en
el Museo del Prado. E n cambio, poseemos varios excelentes de sus
hijos. En el de Don Carlos (lám. 304), del mismo museo, uno de los más
antiguos del pintor, bien porque no se hubiesen manifestado aún en
el retratado, o bien p o r falta de sinceridad en el retratista, no se advierte rasgo alguno de desequilibrio mental ni "de esa mirada llena de
descontento, languidez y suspicacia de que nos hablan los contempo-
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
189;
róñeos. El descontento, aunque dulcificado, apunta ya en el Don Carlos,
mucho menos infantil, de Viena (1564). De Isabel Clara Eugenia, la hija
preferida de Felipe II, pinta igualmente varios retratos. En uno de los
del Prado aparece todavía muy niña, pero vestida como una mujercita,
acompañada por su hermana Catalina Micaela, con una corona de flores en la mano; en el otro, es ya una muchacha fina, elegante, con
rico traje cuajado de adornos, descansando su mano en un sillón. Los
hijos del último matrimonio del monarca dan lugar a algunos retratos
que nos hablan, en el tono triste del pintor y de la corte, de las ternuras del padre al hacer representar en el lienzo de las Descalzas de 1579
a Don Diego, de cuatro años, y al futuro Felipe III, aún más joven, jugando con su lanza de caña y su adarga.
De un original de Sánchez Coello parece que son copia los varios
retratos de Don Juan de Austria, con el león al pie. Importante es también, por su posible eco en Velázquez, el retrato de la Duquesa de Béjar,
a quien ofrece un refresco una enana, propiedad del Duque de Montellano.
Sánchez Coello cultiva también el género religioso, como lo atestiguan las pinturas conservadas en El Escorial y en el Museo del Prado.
El principal continuador de Sánchez Coello es su discípulo Juan
Pantoja de la Cruz, o simplemente Juan de la Cruz (1553-1608), del que
sólo conocemos las obras de sus últimos años, es decir, del reinado
de Felipe III. Epoca ésta en la que el lujo en el vestir, tanto en los
caballeros como en las damas, alcanza extremos extraordinarios. Sus
retratos femeninos de hacia 1600 son bellos conjuntos decorativos, donde su pupila, tan sensible a las finuras plásticas de un rostro o la vida
de una mirada, pugna con las exigencias de una moda que cifra su principal empeño en menudos y riquísimos encajes y bordados, lazos, botones, piedras y collares, y en ocultar las formas del cuerpo. Como en los
iconos bizantinos, el vestido se convierte en marco y soporte del rostro,
sensación que nunca producen los retratos de Sánchez Coello. El de
Isabel Clara Eugenia, de la Pinacoteca de Munich (1599), y el de la
Duquesa de Braganza (1603), de propiedad particular madrileña, son
buenos ejemplos de este tipo de retrato de Pantoja (lám. 305).
Los retratos de Felipe III y de Doña Margarita (1606), del Museo del
Prado, dicen, en cambio, que esa desconexión entre rostro y ropa termina por desaparecer. Su tardía preocupación por la luz le hace recobrar la concepción unitaria del retrato.
De estilo diferente al de estos retratos oficiales, el de Fray Hernando de Rojas (1595), de propiedad' particular, sorprende por el fino y
penetrante sentido naturalista que delata en Pantoja. Aunque no se
190
becerra
y
navarrete
ha identificado con seguridad ninguno, consta que hizo muchos retratos diminutos en chapillas de bronce y plata, y en naipes.
De sus pinturas religiosas, son interesantes la Natividad de la Virgen (1603) y la Adoración de los Pastores (1605), del Museo del Prado,
por haber retratado en sus personajes a diversos miembros de la familia real; pero, sobre todo, la Resurrección (1605) (lám. 306), del Hospital de Valladolid, por mostrarlo entregado al claroscurismo.
BECERRA Y N A V A R R E T E . — E l campeón del miguelangelismo en España
es el andaluz Gaspar Becerra, a cuyo estilo y labor escultórica ya nos
hemos referido. Comienza su obra pictórica conocida en Roma, en 1545,
ejecutando los cartones que le confía el Vasari, en una de las salas
principales del Palacio de la Cancillería; pero, como es natural, su
estilo se pierde en el de aquél, y, por otra parte, el fresco que pinta
en la Trinidad del Monte, de la misma ciudad, se conserva en muy mal
estado. En 1562 entra ya al servicio de Felipe II y decora al fresco
varios salones del antiguo Alcázar de Madrid y del Palacio del Pardo;
mas, por desgracia, muere joven, cuando tal vez se abre para su carrera
pictórica, en El Escorial, el más amplio de los horizontes.
Becerra es en la historia de nuestra pintura renacentista el cultivador del fresco, técnica casi siempre reservada a los italianos. Los frescos del techo de la torre del Pardo (1563) están dedicados a la fábula
del Perseo y las Gorgonas. Subdividido en nueve compartimientos, presenta en el central al héroe triunfante con la cabeza de la Medusa, y
en los ocho restantes, diversas historias de su vida, entre las que destacan: Dánae recibiendo la lluvia de oro de que concebirá a Perseo;
Dánae y Perseo confiados al mar (láms. 307, 308); Perseo recibiendo
de Mercurio y Minerva la hoz y el escudo que le hará invencible, y Perseo degollando a la Gorgona Medusa. Esta obra, que constituye uno
de los conjuntos más importantes de pintura mitológica en España,
revela con su amor al dibujo, a los escorzos y a las figuras corpulentas,
todo el miguelangelismo de su autor.
El colorismo veneciano irrumpe en la pintura española protegido
por el propio monarca, gran admirador del Tiziano, del que llega a
reunir la espléndida colección de cuadros, orgullo hoy del Museo del
Prado. Ello no obstante, produce violentas protestas en los pintores de
tradición florentina y romana. Pacheco llama a este estilo modo de
pintar «acabado» y «dulcemente colorido», mientras que el veneciano
lo califica de pintura «a borrones» y de pinturas «confusas». Olvidados
sus partidarios del dibujo, llega a calificarlos de «hijos bastardos de la
pintura, llamados nuevamente empastadores o manchadores».
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
191;
El introductor del colorismo veneciano es Juan Fernández Navarrete, llamado el Mudo (t 1579), porque, sordo a los tres años, no puede
aprender a hablar. Acogido en un monasterio riojano, le enseñan allí
los rudimentos de su arte, y termina sus estudios en Italia. De salud
muy precaria, las enfermedades le aquejan de continuo, y su vida de
dolor apenas debe de tener más consuelo que el ejercicio de su arte.
Su primera obra conocida, el Bautismo, que presenta cuando entra a
trabajar en El Escorial, y que hoy se encuentra en el Museo del Prado,
lo muestra aún entregado a un estilo florentino de aire miguelangelesco. La ductilidad de su temperamento le permite cambiar rápidamente
y entregarse en la forma más decidida al colorismo veneciano. En el
Martirio de Santiago (1571), sin duda su obra más dramática, descubre
su gran entusiasmo por el Tintoretto. De él proceden, en efecto, la concepción general de la escena, con su elevado punto de vista y su alto
horizonte, la violencia de los escorzos y el intenso efecto del claroscuro.
Pero el haber elegido el momento mismo de la muerte del Santo, y la
intensidad expresiva al interpretarlo, son netamente españoles. Obra
tan hondamente sentida como ésta, nos dice que Navarrete no es un
simple manierista repetidor de fórmulas ajenas.
La preocupación por la luz de este cuadro se convierte en tema fundamental en el Nacimiento (1575) (lám. 309), que como casi la totalidad
de su obra se guarda en El Escorial, y aún más en el Entierro de San
Lorenzo.
Los PINTORES ITALIANOS DE E L ESCORIAL.—Capítulo importante en la
pintura de este período es el constituido por los italianos, en su mayor
parte fresquistas, que por esta época vienen a nuestro país llamados
para trabajar en El Escorial, o con la esperanza más o menos remota
de lograrlo.
Los llamados por Felipe II al Monasterio escurialense llenan poco
más de quince años (1580-1595), y, por desgracia, no obstante el entusiasmo del monarca por la pintura veneciana, sólo vienen manieristas
de formación florentina o romana, que no le dejan muy satisfecho. Entre los que se encontraban ya en nuestro país en 1580, son los más importantes Francisco de Urbino (t 1582), artista malogrado que muere
joven, y cuya obra principal es el fresco del Juicio de Salomón, donde
deja ver su amor por los amplios escenarios de grandiosas arquitecturas, y el florentino Rómulo Cincinato, discípulo del Salviati. A él se
debe, en El Escorial, entre otras varias obras, el gran lienzo de San
Mauricio, que pinta para reemplazar el del Greco. En la Academia de
192
los
pintores
italianos
de e l
escorial
San Fernando se conserva una Circuncisión. Nicolás Gránelo es el decorador de la sala de las Batallas, de El Escorial.
Hacia 1585 acuden a El Escorial tres nuevos pintores. El primero
es el genovés Lucas Cambiaso (t 1586), pintor de escasa inspiración y
que trabaja de prisa, al que se deben las monótonas decoraciones de
las bóvedas de la capilla mayor y del coro alto. Mejora, sin embargo,
en sus lienzos, a pesar de lo cual Felipe II hace retirar algunos de los
altares del templo. Recientemente se ha subrayado la importancia de
Cambiaso en los orígenes del claroscurismo. A su muerte vienen a reemplazarle Tibaldi y Zúccaro, pintores famosos en la Italia de fines de
siglo.
Peregrino Tibaldi es un boloñés entregado tan servilmente al estilo miguelangelesco, que la generación siguiente llega a llamarle el
Miguel Angel reformado. Cuando entra en El Escorial cuenta los sesenta años, y prácticamente en él pasa el resto de su vida. Desde el
punto de vista del estilo, lo que hace es traernos, con veinte años de
retraso, el mismo que hemos visto practicar ya a Gaspar Becerra.
El es, sin embargo, uno de los decoradores más estimables del Monasterio. A él se deben, en primer lugar, los frescos de la bóveda de
la Biblioteca, con las alegorías de las Artes Liberales (lám. 310), de la
Teología y de la Filosofía, acompañadas por cultivadores eminentes
de esas disciplinas; los frescos de los claustros y tres historias del
retablo mayor, que pinta para reemplazar a las rechazadas de Zúccaro:
la Adoración de los pastores, la Adoración de los Reyes y el Martirio
de San Lorenzo.
Mucho más famoso que Tibaldi es en Italia Federico Zúccaro.
Deseoso de ver mundo y de aumentar sus ganancias, recorre buena
parte de Europa ejecutando siempre obras importantes. Rodeado de
la aureola del genio, según nos dice un contemporáneo, sólo falta
que la comunidad salga a recibirle bajo palio cuando llega a El Escorial. Su estilo, sin embargo, no gusta ni al monarca ni a los religiosos, y su fracaso no se hace esperar. En 1588 Felipe II, después
de recompensarle largamente, le concede permiso para regresar a Italia, y manda retirar del retablo mayor varios de sus cuadros y retocar
otros. En el Nacimiento y en la Adoración de los Reyes, que como
hemos visto son reemplazados por los de Tibaldi, lo más importante es el interés q u e manifiesta por la luz, aspecto en que pudo influir en la pintura española, entonces en vías de transformación hacia
el tenebrismo (lám. 311).
296-298.—JUANES:
D. L u i s
de
Castellá.—CAMPAÑA:
Presentación.
Descendimiento.
299-301 —CAMPAÑA: Descendimiento.—VARGAS: Nacimiento.—MACHUCA:
del S u f r a g i o .
(Más.)
Virgen
302-304.—MORALES: V i r g e n d e la L e c h e . Piedad.—SÁNCHEZ COELLO: Príncipe
D o n Carlos.
309-311.—NAVARRETE: N a c i m i e n t o — T I B A L D I :
La Música.—ZÚCCARO:
Nacimiento.
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
193
El único de los discípulos de Zúccaro que permanece en España
es Bartolomé Carducho (t 1608), autor de un Descendimiento
y de
una Cena, ambas en Museo del Prado.
F R E S Q U I S T A S ITALIANOS EN LA M A N C H A Y ANDALUCÍA.—Entre los fresquistas italianos que trabajan fuera de la Corte figuran en primer términa los Peroli, entre nosotros conocidos por los Perolas, a quienes
se debe la espléndida decoración al fresco de la casa del célebre marino,
el Marqués de Santa Cruz, situada en el Viso, al pie de Sierra Morena.
Destruido el Alcázar de Madrid, él nos ofrece el más importante ciclo
de pinturas murales profanas renacentistas conservado en España.
En las galerías del patio aparecen representadas las principales plazas
conquistadas o liberadas por el Marqués, y las figuras alegóricas de
las naciones escenario de sus triunfos. En los salones celébranse también sus hazañas —tal sucede en el de la conquista de Portugal—, pero
la mayor parte están dedicados a la fábula antigua, siendo particularmente importantes el consagrado al mito de Calixto, algunas de cuyas
escenas están interpretadas con sorprendente crudeza, y el del Rapto
de Proserpina, con las Estaciones. De carácter muy distinto, uno de los
más impresionantes es el Salón de los Linajes, donde, tras una alta
galería, vemos en escorzo al gusto veronesiano a los más ilustres antepasados del marqués.
Mateo Pérez de Alesio, en realidad Mateo de Lecce, es pintor amigo
de largos viajes. Muy influido por Salviati, lo encontramos primero en
Roma, pintando en la Capilla Sixtina; después, en Malta, decorando su
Palacio con la gran serie del Asedio turco, y, por último, en Sevilla, donde pinta el gigantesco San Cristóbal (1583) de la catedral, que confirma
la justificada fama que gozan los italianos de buenos dibujantes y cultivadores del fresco. Genio intranquilo, pasa posteriormente al Perú y
ejecuta en la catedral de Lima otro San Cristóbal, que conserva.
Cesare Arbasia es un piamontés de escasas facultades, que pinta
en la catedral dé Málaga los frescos de la capilla mayor y un tríptico
de la Anunciación, y decora al fresco la capilla del Sagrario de la de
Córdoba.
EL GRECO.—La excepcional personalidad del Greco, resultante de
su formación en Italia —no en el sector florentino y romano de los
anteriores, sino en Venecia—, de su sangre griega y de su transformación espiritual en la España de Felipe II, merece un lugar aparte, aunque inmediato al de los manieristas italianos que acuden atraídos por
la obra de El Escorial.
13
194
el
greco
Descendiente de una familia al parecer bizantina establecida en la
isla después de la ocupación veneciana, Domenicos Theotocopoulos
nace en Creta en 1541, pero se traslada muy joven a Venecia, donde
su nombre se transforma en Domenico Theotocopuli, con el sobrenombre de el Greco —el Griego—, que conservará en España, si bien convirtiéndose el Domenico en Dominico. En Venecia estudia con el Tiziano. Nos lo dicen su estilo y el texto ya clásico en la biografía del pintor,
en que el miniaturista Julio Clovio comunica haber conocido a «un
joven candiota, discípulo del Tiziano, que, a mi juicio, me parece excepcional en la pintura». En 1577 se encuentra ya en Toledo, pintando
el retablo de Santo Domingo el Antiguo. Por desgracia, su maravilloso
lienzo de San Mauricio no gustó a Felipe II, y las puertas de El Escorial
no se le abren; pero no tarda en formar clientela en la ciudad del
Tajo, donde pasa el resto de su vida, no sólo con holgura, sino con
regalo. Los que le conocieron hablan de la «ostentación de su casa,
hasta tener músicos asalariados para, cuando comía, gozar de toda delicia». Persona de gran finura de espíritu e ingenioso, nos refiere el pintor
Pacheco que «fue gran filósofo, de agudos dichos, y escribió de pintura,
escultura y arquitectura». Seguramente conocemos su aspecto físico,
pues será alguno de los personajes cuya fisonomía se repite en sus cuadros, pero no tenemos seguridad de saber cuál sea.
La naturaleza mística del Greco, el ambiente artístico bizantino en
que transcurre su primera juventud, el contacto con el exaltado medio
religioso español de fines del siglo, y, en cierto grado, también con la
obra de Alonso Berruguete, hacen que su arte, en sus años ya maduros,
sólo conserve de Venecia el extraordinario sentido del color, en que
es maestro de primer orden —lo que no es poco—. Su tensión espiritual, cada vez más aguda desde que se establece en Toledo, hace que
sus personajes se vayan desmaterializando, y, al espiritualizarse, se
alarguen hasta desembocar en tipos de proporciones equiparables a los
modelos bizantinos o a los románicos de Vezelay, Chartres o Autun,
que no en vano había de declarar, pocos años antes de morir, que el
ser «enano... es lo peor que puede tener cualquier género de forma».
Sus actitudes y su manera de componer son, en buena parte, manieristas, aunque su arrebato espiritual, siempre poderoso, sabe dotar de
vida propia lo que en sus contemporáneos son meras fórmulas. Paralelamente a ese proceso de exaltación expresiva, se manifiesta en el
Greco un progresivo desinterés por el escenario, tanto arquitectónico
como paisístico, conservando sólo su importancia los celajes, que, cargados ahora de intensa emoción mística, adquieren valor que nunca
antes han tenido.
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
195;
Sus obras más importantes y representativas del período italiano
son el tríptico firmado de la Coronación, de la Galería Estense, de Módena; la Curación del ciego, de la Pinacoteca de Dresde, y la Expulsión
de tos mercaderes, de la colección Cook, de Londres. Aunque la escena
de la Coronación lo muestra plenamente en la órbita veneciana, el
paisaje del Sinaí, y aun la forma misma del tríptico, descubren el recuerdo de modelos cretenses. De estilo más avanzado, aunque probablemente de época poco posterior, los fondos arquitectónicos de la
Circuncisión y la Expulsión, de perspectivas muy violentas, delatan entusiasmo por el Tintoretto. Cuando repite la escena de la expulsión —y
lo hace con casi todas sus composiciones, varias veces— pone en su
ángulo inferior los retratos de Tiziano y de Miguel Angel, pero no el
de Tintoretto. A estos años, o a época poco posterior, debe de corresponder la Anunciación, del Museo del Prado, donde el fondo de arquitectura desempeña todavía importante papel.
El capítulo español del Greco se abre con el retablo mayor de Santo
Domingo el Antiguo (1577), para el que pinta los grandes lienzos de la
Trinidad (lám. 312) y de la Ascensión, hoy en los Museos del Prado y
de Chicago. En el primero nos deja ver su admiración por Miguel
Angel. La grandiosidad del cuerpo del Salvador, su belleza clásica y su
sentido escultórico, su doblamiento y la posición de su brazo, tienen
su origen en el artista florentino, pero el tono expresivo es ya absolutamente del Greco. Los colores plenos, la manera de contraponerlos y
el importante papel que desempeñan el morado y el amarillo, dicen
cómo se ha transformado la paleta veneciana. En la Asunción, ese sentido clásico desaparece, y ello resulta más patente comparándola con
la del Tiziano: la Virgen es una figura gigantesca que asciende por su
falta de peso, mientras que los Apóstoles, que llenan todo el espacio,
dialogan sobre el proscenio. Sus ropajes ya no son medios de subrayar
las formas del cuerpo, sino fundamentalmente valores cromáticos. En
la actualidad, los únicos lienzos primitivos que se conservan en el retablo son los Santos Juanes, el San Bernardino, el San Benito y la Santa
Faz. En el Nacimiento, vendido recientemente a un particular, y en la
Resurrección, de los retablos laterales del mismo templo, el Greco se
muestra muy interesado por los efectos de luz.
A esta primera época pertenece también el llamado erróneamente
Sueño de Felipe II, de El Escorial, que en realidad conmemora la batalla de Lepanto, como lo indica la presencia de Felipe II, el Pontífice y
el Dux de Venecia.
La transformación española del Greco se intensifica en el Expolio
(lámina 315), de la catedral de Toledo. El escenario casi desaparece to-
196
el
greco
talmente, y salvo la espléndida túnica carmín de Jesús y el acero de la
armadura del capitán, todo se reduce a una maravillosa galería de cabezas rebosantes de expresión, en que al odio del coro se opone el amor
y la bondad infinitos del Salvador. Dos años más tarde pinta el Greco
el Martirio de San Mauricio (1579) (lám. 313), de El Escorial. La legión
tebana, convertida al cristianismo, al negarse a rendir culto a los dioses
paganos, va a ser diezmada; los legionarios tienen las armas en la
mano, pero como cristianos, prefieren morir a tener que matar. El Greco, en lugar de elegir, cotmo Navarrete en el martirio de Santiago, el
momento de la decapitación, centra su interés en las palabras del santo
a sus compañeros diciéndoles que entreguen su vida con mansedumbre.
Los colores son claros, fríos y luminosos.
En 1586 le encarga el párroco de Santo Tomé, de Toledo, la que
será su obra más famosa: el Entierro del señor de Orgaz (láms. 314,
315), don Gonzalo Ruiz, el piadoso caballero del siglo xiv que por haber favorecido a los agustinos de San Esteban, merece tanto de San
Agustín como del santo diácono que acudan personalmente el día de
su muerte a depositarlo en la tumba. El Greco renuncia de nuevo
aquí a los amplios escenarios venecianos y, desentendiéndose del fondo, desarrolla la historia en primer plano; imagina una larga fila de
personajes que no dejan ante sí más que el espacio indispensable.
Vestidos todos ellos de negro, forman una superficie muerta coronada por un friso luminoso de rostros puntiagudos enmarcados por blancas lechuguillas, que comentan en voz baja el portento y dirigen la
mirada al cielo. Sobre ese fondo negro hace concentrar nuestra mirada en las ricas vestiduras de los dos santos y en la armadura por
ellas encuadrada, vestidura cuya riqueza cromática realzan aún más,
de una parte, los pobres hábitos del franciscano y del agustino, y de
otra, el blanco roquete del cuadjutor. En la parte alta del lienzo, en
el fondo de gloria, el Todopoderoso, con la Virgen y el Bautista, reciben el alma del señor de Orgaz, que en forma de niño es llevada
por un ángel, todo ello según hemos visto en el arte medieval. Los
que asisten al entierro consta que son retratos de personas conocidas del Toledo de fin de siglo, aunque sólo se ha podido identificar
a don Antonio Covarrubias y al párroco que lee los oficios, que será
Andrés Núñez, el que encarga el cuadro al Greco. Autorretrato se
supone el que se encuentra sobre San Esteban, y es muy probable que
sea retrato de su hijo Jorge Manuel el niño del primer término.
En las proximidades de 1600 crea el Greco varias obras —como la
Resurrección
(lám. 318), el Calvario y el Bautismo, del Museo del
Prado— en las que las características de su estilo se acusan cada vez
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
197;
más. El ascender del cuerpo ingrávido del Salvador de la Resurrección, por simple virtud de su espíritu, sin esfuerzo muscular alguno,
es el mejor testimonio de la radical metamorfosis que su misticismo
ha hecho sufrir a los gigantes del Juicio Final, de la Sixtina.
A esta misma época corresponde la serie del Hospital de Illescas
(1603), de la que forman parte el San Ildefonso escribiendo y la Virgen
de la Caridad, motivo de curioso pleito. Obra típica de su última etapa
estilística es la Asunción, del Museo de San Vicente, de Toledo (1607),
en la que el alargamiento de los cuerpos llega" a extremos no superados
por él.
El Greco repite casi todas sus composiciones religiosas, y sabemos
que conserva en su taller cuadros pequeños que le sirven de modelo en
esa labor. Entre los temas más repetidos en su taller figuran, por
ejemplo, el Apostolado —los mejores son el de la catedral y el del
Museo del Greco—, San Francisco, del que hace varios modelos, que
lo convierten en el mejor intérprete del San Francisco místico; la
Magdalena, San Pedro penitente, la Expulsión de los mercaderes, la
Oración del huerto, etc.
El Greco es, por último, pintor de retratos de primer orden. De
su época italiana es ejemplo típico el de Julio Clovio, del Museo de
Nápoles, todavía muy tizianesco. Ya de época española, pero bastante antiguo, debe recordarse el del Caballero de la mano en el pecho
(lámina 317), del Museo del Prado. Característicos de los últimos tiempos son el del licenciado Cevallos, del mismo museo, y el del supuesto
Jorge Manuel, del Museo de Sevilla.
P I N T O R E S CASTELLANOS Y ANDALUCES DE F I N E S DE SIGLO.—Los pintores
castellanos del último cuarto de siglo son de escasa categoría. La personalidad más interesante es Blas de Prado, que, por encargo de Felipe II, marcha a Marruecos para hacer retratos en aquella corte y
regresa rico, vistiendo a la africana y comiendo en el suelo, a usanza
mora. Su pintura de la Virgen, con el retrato de Alonso de Villegas,
autor del Flos Sanctorum (1569), le eleva sobre los pintores anteriores,
por su sentido colorista. Gregorio Martínez, que es el principal pintor
de Valladolid de fines del siglo —Anunciación, en aquel museo—, sigue,
en cambio, la tradición romana.
La pintura andaluza coetánea cuenta con dos figuras en las que sus
méritos literarios son tal vez superiores a los pictóricos.
Pablo de Céspedes (t 1608) marcha muy joven desde Córdoba, su
patria, a la Universidad de Alcalá, • donde adquiere amplia cultura humanística. Pocos años después se encuentra en Roma, gestionando
198
pacheco
asuntos del desgraciado arzobispo Carranza, y allí permanece mucho
tiempo cultivando la amistad de anticuarios y artistas, hasta que regresa a su patria a ocupar una prebenda en su catedral (1577). De su
época italiana se conservan las pinturas murales de la Trinidad del
Monte, de Roma, y aunque es mucho lo que se le atribuye en Córdoba, es muy poco lo que realmente le pertenece. Su obra más valiosa
es la Cena (1595), de la catedral, típica creación manierista de estudiadas actitudes grandilocuentes. En la Sala Capitular de la catedral
de Sevilla pinta una serie de Virtudes, en cuyas forzadas actitudes se
pone bien de manifiesto el estilo de fin de siglo. Artista de gran cultura y erudición, y poeta de muchos quilates, es además uno de nuestros mejores tratadistas, si bien su obra literaria se conserva muy
fragmentada. Su Poema de la Pintura cuenta entre los mejores de
nuestra poesía didáctica.
En Sevilla la figura más conocida es Francisco Pacheco, pero no
menos representativos del manierismo del último tercio del siglo son
Vasco Pereira y Alonso Vázquez. Exponentes ambos, tal vez los más
característicos, de ese estilo en el que la fogosidad y la vida rafaelesca latentes en la anterior generación de Campaña y Vargas, se marchitan, y el interés del pintor se pierde en dibujar pequeños músculos y en plegar telas quebradizas. Vasco Pereira es portugués, y su
obra típica es el San Onofre, del Museo de Dresde (1583). Alonso Vázquez es autor de varias Historias mercedarias, del Museo de Sevilla,
donde también se guarda el Tránsito de San Hermenegildo (1603) (lámina 319), que es uno de los primeros grandes lienzos de la escuela sevillana con la subdivisión de cielo y tierra. Consta que lo deja sin terminar al marchar a Méjico, donde debe de terminar sus días. Es muy
posible que también sea suya la Cena atribuida a Céspedes, del mismo
museo sevillano.
PACHECO.—Francisco Pacheco (t 1654) entra muy pronto en las tertulias literarias, viviendo un ambiente que será decisivo en su porvenir.
Hace dos viajes a Madrid, en el primero de los cuales visita al Greco
en Toledo, y en el segundo, ya con sesenta años, puede vanagloriarse
de la formación de Velázquez, casado con su hija. Su vida se prolonga
aún hasta mediados de siglo, cuando ya su yerno ha pintado varias de
sus obras famosas, y Murillo otras no menos típicas de su estilo. Pacheco, sin embargo, continúa aferrado al suyo de fines del xvi, algo
semejante al de Alonso Vázquez, seco de color y, en general, poco inspirado.
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
199;
Inflamada la Sevilla de su tiempo por el fervor concepcionista, Pacheco nos ha dejado varias Inmaculadas (lám. 320). Las que tienen al
pie el retrato de su cantor Miguel del Cid —en la catedral —y la del
canónigo Vázquez de Leca, responden a un mismo tipo. En otra de
1630, de propiedad particular, Pacheco se esfuerza, en cambio, por
producir la impresión de la intemporalidad más absoluta. Artista preocupado por problemas de iconografía, pinta un Cristo con cuatro clavos
(1614), de propiedad particular, ilustre precedente por su serenidad del
de Velázquez. Además de varias historias mercedarias del Museo de
Sevilla, deben recordarse sus pinturas mitológicas del techo de la casa
de Pilato (1603), dedicado a la Apoteosis de Hércules en el Olimpo.
La parte hoy más útil de la obra de Pacheco es la literaria. En
Arte de la Pintura son particularmente importantes, además de las
noticias de obras y de artistas, los capítulos dedicados a la técnica pictórica, a la policromía escultórica, que él mismo practica en esculturas de Martínez Montañés, y a la manera de representar los temas religiosos. Muy valioso es también el Libro de retratos de ilustres y memorables varones, donde colecciona los que va haciendo durante cincuenta años de su vida, entre los que asisten y desfilan por su tertulia.
Ilustrados por un largo elogio del retratado, no precisa encarecer el
valor icohográfico e histórico de esta obra. Por desgracia, sólo se conserva aproximadamente una tercera parte de los que hizo, en su casi
totalidad en el Museo Lázaro, de Madrid.
ARAGÓN Y LEVANTE. AMÉRICA.—En la antigua corona de Aragón la figura de mayor relieve es el flamenco Rolán de Mois, a quien trae el
duque de Villahermosa al regresar de los Países Bajos con Felipe II.
Con esa vida y sentido cromático que suele distinguir a sus coterráneos, aunque mucho menos que nuestro Navarrete, se encuentra influido por la escuela veneciana. Sus obras principales son los grandes
retablos de los monasterios de Tafalla (1571) y Fitero (1590). El enorme lienzo central de la Asunción, de Tafalla, está compuesto con indiscutible grandiosidad, y sus ángeles, pletóricos de vida y alegría, hablan
más de Venecia que de Roma. La Adoración de los Reyes, del primer
retablo, la repite, con ligeras variantes, en el de Fitero y en otros dos
ejemplares del Museo de Zaragoza.
Rolán de Mois goza también en Zaragoza de gran fama de retratista, y de su mano se consideran algunos retratos de los antepasados
del duque de Villahermosa, en l a ' colección de sus descendientes en
Madrid.
200
aragón y levante.
américa
En esta misma época pintan, en Aragón y Navarra, el italiano Pedro
Morone —pinturas murales de la capilla de Zaporta, de La Seo— y
Pedro Pertus (t 1583) —historias de Santa Lucía (1576), en el Museo de
Zaragoza—.
En Valencia trabajan los Sariñena, de los cuales el más importante
es Juan (t 1634), autor del retablo de la Diputación (1607) y de dos
grandes retratos corporativos —de la Generalidad (1597) y de los Jurados— de la sala de honor de aquel edificio. Los restantes retratos
corporativos de la misma sala son obra también de los principales pintores de ese momento: Vicente Requena, el saboyano Francisco Pozzo,
Vicente Maestre, Luis Mota y Sebastián Zaidia. Mientras estos grandes
lienzos hacen pensar más en Venecia que en Roma, el conquense Bartolomé Matarana, en sus pinturas murales del Colegio del Patriarca
(1597), produce la impresión contraria.
En Cataluña trabaja el romano Isaac Hermes Vermey, que pinta
retablos para la iglesia del palacio, de Barcelona (1582), y para Santo
Domingo, de Valencia.
La pintura hispanoamericana comienza con el Renacimiento, pues
aunque no faltan en Méjico algunas obras aún influidas por el gótico,
constituyen minoría de escasa importancia. El Renacimiento ofrece en
Méjico dos grandes capítulos: el de la pintura mural y el de la pintura
de caballete.
Reducida la decoración del interior de los conventos a la pintura
mural, adquiere ésta en la Nueva España desarrollo sin paralelo en la
la Península. Buenos ejemplos de este tipo de decoración conservan los
conventos de Huejotzingo y de Actopan, siendo particularmente notable en el primero la Sala de Profundis, con la candorosa escena de los
Doce franciscanos que comienzan la evangelización del país, y en el
segundo, la escalera.
Entre los pintores de retablos figuran el flamenco Pereyns, el vasco
Echave y el anónimo Maestro de Santa Cecilia. Simón Pereyns, cuyo
nombre no tarda en castellanizarse en Perines, llega a Méjico en 1566;
aunque, protegido por el virrey, no tarda en abrirse camino, la envidia
de sus compañeros y su falta de prudencia le obligan a comparecer ante
el Santo Oficio, e incluso a sufrir tormento. En el retablo mayor de
Huejotzingo (1585) (lám. 321), su obra maestra, se inspira a veces con
bastante fidelidad en su paisano Martín de Vos. Artista más importante
probablemente que Peryns, es el desconocido autor del hermoso cuadro
de Santa Cecilia (lám. 322), del Museo de Méjico, una de las más bellas
creaciones de toda la pintura española de este momento. A él se debe
también la Sagrada Familia, del mismo museo. Baltasar Echave Orio
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
201;
llega en 1573 a Méjico, donde muere hacia 1620, y es cabeza de una familia de pintores. Hombre erudito, autor de unos Discursos sobre la
antigüedad de la lengua cántabra, es un renacentista tardío, formado
probablemente én Toledo, qúe no hubiera desentonado en El Escorial,
y que por su estilo, aunque sus obras fechadas son posteriores a 1600,
corresponde plenamente a la centuria anterior. Dentro de su amaneramiento, de estirpe florentina y romana, se distingue de sus compañeros
mejicanos por su sentido colorista, que a veces delata clara influencia
veneciana. En el Museo de Méjico tiene varias pinturas, entre ellas, el
Martirio de San Aproniano (lám. 323) y la Presentación en el templo. A
él se debe también el retablo de Xochimilco.
En América del Sur, aunque no faltan pintores españoles, como el
sevillano Alonso de Narváez, autor de la venerada Virgen de Chiquinquirá (1555), en Colombia, lps nombres más conocidos son los de los
italianos Mateo Pérez Alesio, a quien ya nos hemos referido, y que
pinta el San Cristóbal de la catedral de Lima, destruido por el terremoto de 1746, y Angelino Medoro, que trabaja en Bogotá y Lima. En
el convento de San Francisco, de esta última población, consérvase un
San Buenaventura suyo.
P I N T U R A PORTUGUESA DE LOS SIGLOS XV Y XVI.—La pintura renacentista
italiana tiene en Portugal menos eco que en Castilla. Es cierto que
produce un Alvaro Pires de Evora, que se traslada a Italia y deja allí,
en la primera mitad del siglo xv, pinturas de estilo tan italiano como
la Virgen del Museo de Pisa, pero no se conserva en Portugal un grupo
de obras de estilo trecentista equiparable al citado en la catedral de
Toledo.
En cambio, después de mediar el siglo xv encontramos un artista
de indiscutible primer orden, incorporado de una manera decidida a
la nueva tendencia flamenca. Su nombre es Ñuño Gongalves, y consta
que en 1463 es pintor del rey. A juzgar por su estilo, parece razonable suponerlo formado en Flandes. Al par que la técnica y los convencionalismos de la escuela, debe de aprender allí lo que es mucho
más importante: que el nuevo rumbo de la pintura septentrional es
un naturalismo decidido, y el valor del arte del retrato. Artista de poderosa personalidad, dota su naturalismo de un tono grave típicamente
hispano, que contribuye en no pequeña medida al aire heroico que distingue a su obra maestra. Y el hecho es tanto más sorprendente porque es un galería de retratos modelos de la clase social a que cada
personaje pertenece o, lo que es lo mismo, el retrato del pueblo portugués en los días de su gran empresa de la conquista del mar.
202
pintura
portuguesa
Ese es, en efecto, el verdadero tema del políptico: el pueblo portugués en el momento de sus gloriosas hazañas marítimas reunido en
torno a San Vicente. Aunque al ser descubiertas hace muchos años, se
supuso que esta serie de tablas (lám. 324) procedía de dos trípticos,
hoy se prefiere ordenarlas, de acuerdo con la convergencia de las líneas
de la solería, y con la composición general, formando un gran políptico, con las dos tablas más anchas en el centro y las cuatro más estrechas a los lados. En él vemos al Santo diácono adorado por todo el
pueblo portugués, desde el pescador, que envuelto en su red aparece
en uno de los extremos, hasta la familia real, que en primer término
rodea al Santo. A la derecha le adoran el rey Alfonso V el Africano,
el futuro Juan II, niño todavía, y el gran don Enrique el Navegante,
tío del monarca y alma de los estudios y empresas marítimas, que
tanta gloria y beneficios materiales reportan al país; a la izquierda,
la reina (lám. 324, 325).
A Ñuño Gongalves se atribuyen además los cartones de los hermosos tapices flamencos de la Conquista de Arcila, conservados en el pueblo de Pastrana (Guadalajara).
La pintura portuguesa no vuelve a producir ningún otro artista
del genio de Ñuño Goncalves; pero, en cambio, en el siglo xvi el número de sus cultivadores se multiplica hasta formar una verdadera
escuela. Las riquezas de Oriente, que inundan el puerto de Lisboa, no
sólo permiten dar trabajo abundante a un crecido número de pintores
hijos de la tierra, sino que mantienen una colonia de flamencos establecidos en la gran ciudad, y todavía es necesario importar de Flandes
numerosas obras para satisfacer la necesidad de nuevos retablos. Como
es natural, no obstante el estilo renacentista de la escuela así formada,
la influencia en ella predominante es la flamenca; en ocasiones tan intensa que no siempre es fácil precisar si se trata de obra importada o
hecha en el país, máxime cuando, como queda dicho, son varios los
pintores flamencos avecindados en Portugal.
Entre la pléyade de pintores de la primera mitad del siglo xvi destacan: Vasco Fernández, autor del San Pedro, del Museo de Viseo
(lámina 327), y de la Venida del Espíritu Santo, de Santa Cruz de
Coimbra (1535); Frey Carlos, de sangre flamenca, aunque nacido en
Lisboa, que pinta el retablo del convento de Espinheiro, donde profesa en 1519, una de cuyas obras más bellas es la Virgen de ta leche
(lámina 328), del Museo de Lisboa, y Cristóbal de Figueiredo, que en
la historia de Heraclio con la cruz (1522) sabe reflejar todo el lujo en la
indumentaria de la época.
p i n t u r a e s p a ñ o l a d e l s. x v i y p o r t u g u e s a de l o s s s . x v i y x v i i
203;
Por desgracia, ignoramos el nombre del Maestro llamado de Santa
Auta, por la encantadora serie de escenas de la vida de esta santa del
convento de Madre de Dios (1520), de Lisboa. Pintada en ocasión del
donativo de las reliquias de la compañera de Santa Ursula hecho por
el emperador Maximiliano, se narra en ella, con encanto e ingenuidad
admirables, la conocida historia del viaje, esmaltada de pintorescos
pormenores, terminándose con la procesión del traslado de las reliquias
al monasterio (lám. 326). Gregorio Lopes, por último, hace gala de su
sentido poético en la Virgen con el Niño rodeada de ángeles, del Museo
de Lisboa, donde nos ofrece en el lenguaje renacentista una versión
rebosante de vida y fervor del jardín místico de los viejos maestros
góticos.
Después de tan deslumbrante florecimiento, la vena pictórica portuguesa disminuye durante la segunda mitad del siglo hasta casi agotarse.
CAPITULO X
PINTURA
ALEMANA
Y
FRANCESA
P I N T U R A ALEMANA ANTERIOR A DURERO.—Como se ha dicho, uno de
los países donde el estilo internacional arraiga más profudamente y
produce obras más bellas es en el noroeste de Alemania. Colonia, que
conservará su fecundidad hasta fines de siglo, produce alguna de las
obras más representativas, entre las que descuella la Verónica, con ángeles diminutos, de la Pinacoteca de Munich. La gran figura de la
escuela es Esteban Lochner, que trabaja en el segundo cuarto del siglo y se siente ya influido por el estilo flamenco. Su obra maestra es
la Adoración de los Reyes, de la Catedral; pero la más representativa
de este momento es la Virgen del Rosal (lám. 329), del Museo de aquella población. Plenamente dentro del estilo internacional se encuentra,
en Hamburgo, el Maestro Francke, cuyo Nacimiento es de las interpretaciones más poéticas del tema. Aunque de autor desconocido, es típica
creación de esta fase estilística el Jardín del Paraíso, del Museo de
Francfort.
Después de este florecimiento de la pintura alemana de principios del
siglo xv, la actividad pictórica no decae. Antes al contrario, adquiere
amplitud geográfica mucho mayor. A la vieja escuela de Colonia se
agregan ahora otras varias en el Alto Rhin y en Baviera, todas ellas
dominadas desde mediados del siglo xv por la influencia flamenca.
Colonia, debido a su proximidad a los Países Bajos, se distingue por
la mayor intensidad de esa influencia. En el Maestro de la Vida de
María, por ejemplo, se advierte claramente que el modelo inspirador
es Dirck Bouts, si bien la claridad del color y la expresión más dulce
responden a la sensibilidad ancestral de la región. En el Alto Rhin, en
Basilea, trabaja ya antes de mediar el siglo Conrado Witz en un estilo
de tipo francamente eyckiano, de intenso valor plástico y modelos muy
pintura
alemana y
francesa
205
personales (lám. 330). Sus obras más importantes y numerosas se conservan en el Museo de aquella población, y ya hemos visto cómo su
estilo influye en nuestro Gallego. Una etapa más avanzada de la influencia flamenca representa en Nuremberg Miguel Wohlgemut, que gracias
a su activo taller, en que entra el joven Alberto Durero, pinta gran
número de retablos, a uno de los cuales corresponden las historias de
la Pasión, de la Pinacoteca Vieja, de Munich. De calidad artística más .
fina y de mayor personalidad es el tirolés Miguel Pacher, que parece
recoger algo de la tradición de Witz; pero, sobre todo, próximo a Italia,
aprende de Mantegna el interés por el escorzo y por el volumen, y se
hace eco de los efectos de perspectiva de cuatrocentismo italiano. Sus
historias de San Wolfgango, en Salzburgo, ponen bien de manifiesto
todos estos valores.
Capítulo valioso del primitivismo alemán es el de sus grabadores,
que ya en esta época revelan excepcionales aptitudes para este género
pictórico. Bien en madera —xilografía— o en cobre —calcografía—,
producen ya obras de primer orden. El Maestro E. S., en la Virgen de
los Ermitaños, descubre las grandes posibilidades del grabado en cobre;
pero el gran maestro del grabado alemán anterior a Durero es Martín
Schongauer (t 1491), dibujante admirable, de fecundísima fantasía y
de profundo sentido dramático. Sus estampas de la Vida de Jesús tienen tal aceptación, aun fuera de Alemania, que sugieren composiciones
al propio Rafael, y popularizan su nombre, que en Italia se convierte
en «II bel Martino», y en Francia en el «Beau Martin». En España se
copian con extraordinaria frecuencia. Tanto Schongauer como el maestro E. S. trabajan en el sur de Alemania.
E L SIGLO X V I : DURERO.—La intensa actividad pictórica gótica, influida ya por el Renacimiento, culmina en las grandes figuras de la primera
mitad del siglo xvi, para, prácticamente, desaparecer después y n o producir pintores de interés general hasta tiempos muy recientes. Salvo,
tal vez, en Holbein, el Renacimiento penetra poco en los pintores alemanes, y aun tratando temas mitológicos, continúan teniendo u n sentido de la forma y una expresión típicamente germánicos.
Alberto Durero (t 1528) nace en el corazón de Alemania, en Nuremberg, la ciudad germánica por excelencia, rodeada de murallas, con
calles empinadas y casas de agudos piñones, que, a pesar de sus edificaciones renacentistas, continúa siendo gótica. Hijo de un orfebre, estudia con Wolhgemut, e impulsado por el deseo de saber, emprende largos viajes. Siendo ya pintor famoso, visita los Países Bajos, donde trata
a Patinir y Van Orley; pero, sobre todo, recorre dos veces el norte
206
durero
de Italia, deteniéndose principalmente en Venecia. Giovanni Bellini,
según el mismo nos dice, es quien le produce mayor admiración.
En Durero, el afán de saber renacentista se une al temperamento
germánico, igualmente ansioso de nuevos conocimientos y de superarse. Cuando tiene noticia de algún animal desconocido llegado de
Indias, acude presuroso a dibujarlo, y con el mismo interés de naturalista copia las flores y plantas de su país. Tal vez los dibujos de
Leonardo delatan mirada y estilo tan penetrantes como los suyos. Y
ese mismo deseo de saber es el que le lleva a convertirse en uno de los
teóricos del Renacimiento. La superioridad del arte clásico es, según
él, debida a la teoría, y lamenta que no se conserven los tratados de
los grandes artistas de la antigüedad. Como estima que el artista no
debe dejarse dominar por los impulsos de la imaginación, y cree que
la manera de evitar la arbitrariedad es conocer bien las proporciones,
escribe un Tratado de las proporciones y unas Instrucciones sobre la
manera de medir, que no son sino partes de una obra mayor dedicada
a la formación del artista. Allí expone las diversas proporciones que,
en su opinión, debe de tener el cuerpo humano masculino y femenino
en las diversas edades, proporciones que son citadas como artículo de
fe por no pocos tratadistas posteriores. Sus hermosos desnudos de
Adán y Eva (láms. 336, 337), del Prado, son buen testimonio de estas
preocupaciones. Con igual interés estudia las medidas del caballo, a
que dedica uno de sus grabados. Pero pese a esas preocupaciones y a
sus lucubraciones teóricas para lograr las formas clásicas, precisa recoen las diversas edades, proporciones que son citadas como artículo de
su temperamento excesivamente analítico, intensamente expresivo y
falto de gracia y ligereza.
Durero ha sido uno de los más grandes dibujantes que han existido.
Pocos han manejado el lápiz con su firmeza y con su seguridad desde
su primera juventud, como lo prueba su extraordinario autorretrato
hecho a los trece años. Formado con un orfebre, debe de entrar pronto
en contacto con el arte del grabado, para el que la seguridad del pulso
es uno de los requisitos indispensables. En ese arte logra perfección
no alcanzada por ningún grabador anterior a él, y será necesario esperar a los días de Rembrandt para que nazca otro de su categoría.
De sus pinturas juveniles, la más importante es la Adoración de los
Reyes, de los Uffizi (1504), en la que se manifiesta el artista enamorado
del dibujo, y formado en un ambiente gótico (lám. 333). A raíz de su
viaje a Venecia, en 1506, durante el que pinta algunos de sus mejores
cuadros religiosos, su estilo se hace más jugoso y su colorido se enriquece notablemente. E n la Fiesta del Rosario, que pinta para el «Fon-
pintura
alemana
y
francesa
207
daco dei tedeschi» de la ciudad de las lagunas, hoy en el Museo de
Praga, es fácil advertir cómo quiere mostrar a los venecianos que no
es sólo el grabador detallista y de dibujo seguro. Las formas se hacen
más blandas, y hasta en algunos personajes es patente la influencia de
Giovanni Bellini, por quien tanta admiración siente. Composiciones de
numerosas figuras son también la Coronación y la Trinidad.
Pero las más monumentales de todas sus figuras son las dos tablas
de los Cuatro Santos (1526) (láms. 331, 332), poco anteriores a su muerte. Convertido recientemente al luteranismo, coloca en primer plano
a San Pablo y a San Juan, los santos preferidos por el reformador, y
nos los presenta de perfil, mientras sus dos compañeros aparecen de
frente; es decir, inspirándose directamente en las tablas laterales de
la Virgen, de Bellini, inspiradas a su vez en Mantegna. Pero si la monumentalidad se remonta, en su origen, al maestro de Padua, el dramatismo de la expresión de los rostros es germánico. El hondo estudio
expresivo de las cabezas explica que estas cuatro figuras se hayan denominado «los cuatro temperamentos»: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Realmente, en ninguna obra alcanza en tal grado
la fusión del sentido italiano de la grandiosidad de la forma con la intensidad expresiva germánica.
Durero es también gran pintor de retratos. Él mismo se retrató en
repetidas ocasiones; a los trece años, en dibujo con punta de plomo,
hoy en Viena; en 1493, en pergamino, en el Louvre, de tres cuartos,
y sobre fondo negro, con unas hojas de cardo en la mano; cinco años
más tarde, en el Museo del Prado (lám. 334), con larga melena y ventana al fondo, y en 1506 —Museo de Munich—, de frente, con cabellera
aún más abundante, mirar clavado en el espectador, y mano nerviosa,
sobre el pecho, en primer término. El retrato dureriano, con el viaje
a los Países Bajos y el avanzar de los años, adquiere más suave modelado y, en cierto grado, una expresión más dulce. El retrato de Van
Orley (1521), del Museo de Dresde, y el de Desconocido del Museo del
Prado, son buena prueba de ello.
Mucho más que la pintura de caballete difunden la fama de Durero
fuera de Alemania sus grabados, en los que hace gala no sólo de sus
dotes de dibujante, sino de su gran imaginación y fuerza expresiva. En
los primeros años del siglo (1418-1506) graba en madera las tres grandes series: el Apocalipsis (lám. 335), la Gran Pasión y la Vida le la
Virgen, a las que siguen otras en cobre, que descubren la influencia del
viaje a Italia, no sólo en los modelos, sino en la mayor claridad le la
composición. Mientras en el Apocalipsis patentiza la profundidad del
genio dramático de su raza, en las historias del Nuevo Testamente deja
208
cranach
y
grünewald
uno de los repertorios iconográficos más consultados por los artistas
de los siglos posteriores. Además de estas series, graba estampas sueltas, algunas tan famosas como el Caballero y la muerte ( 1 5 1 3 ) , la
Melancolía o el San Jerónimo ( 1 5 1 4 ) . Suele firmar con un monograma
formado por una D encajada en una A, ambas capitales.
C R A N A C H Y G R Ü N E W A L D . — E l pintor Lucas Cranach (t 1 5 3 3 ) , de la misma generación de Durero, es, como él, de Franconia, pero trabaja principalmente en la Corte del elector de Sajonia. Amigo de Lutero, a quien
retrata, es el pintor de la Reforma. Cranach no es artista de la categoría de Durero. No obstante, su interés por los temas mitológicos (lámina 338) y por el desnudo, su concepto de la belleza es menos clásico
que el de aquél. Sus Venus (lám. 339) están casi tan lejanas del ideal
clásico como las Evas de Van der Weyden, y otro tanto sucede a su
París, barbado y tocado al gusto de la época; pero, con todo, sus pinturas de este género constituyen una de las manifestaciones más curiosas del renacimiento pictórico alemán. De escasa fantasía, su ideal humano lo repite con tanta insistencia que hace su obra no poco monótona; mas a pesar de ella, sus composiciones religiosas tienen gran aceptación, a juzgar por las muchas que se conservan de su estilo. Cranach
pinta también retratos, entre los que pueden recordarse los de Lutero
y del Elector de Sajonia. El Museo del Prado posee dos Paisajes de
Cranach con escenas de cacería y los retratos de Carlos V y del Elector
de Sajonia., Suele acompañar su firma con un dragoncillo.
De mayor valía que Cranach es Matías Grünewald (t 1 5 3 0 ) , algo más
joven que él, que muere al cumplir cuarenta y cinco años. Es el pintor
en quien la expresión trágica alcanza su máxima intensidad. Pocos han
forzado las proporciones de la figura humana y violentado los gestos
como él en el Calvario (láms. 340, 341), del Museo de Colmar. En el
deseo de intensificar la sensación de muerte, clava en unos maderos
mal encuadrados un cuerpo gigantesco, cosido de espinas y salpicado
de sangre, cuyos pies y manos se retuercen como las raíces de un olivo
milenario. Su realismo, unido a la exaltación dramática del grupo de la
Virgen y San Juan, y a la despreocupación más absoluta por la belleza
clásica, más hace pensar en el barroquismo expresivo del gótico de
última hora que en una obra renacentista. La deslumbrante historia
de la Resurrección descubre además en Grünewald a un colorista de
primera calidad, amigo de los efectos de luz. Sandrart, el Vasari tudesco, le llama «el Correggio alemán».
Formando contraste con la nota trágica de Grünewald, trabaja en el
sur de Alemania un grupo de pintores que se dedica a cantar la belleza
del frondoso paisaje alpino. La figura más destacada de esta escuela,
315.—GRECO: Expolio.
(Más.)
318-320.—GRECO: Resurrección.—VÁZQUEZ: Tránsito de S. Hermenegildo.—
PACHECO: Concepción.
321-323.—PEREYNS:
Nacimiento—MAESTRO DE SANTA CECILIA: Santa Cecilia.—
ECHAVE: Martirio de S . Aproniano.
3 2 4 . — N U N O GONCALVES:
325-327.—N.
Políptico de
S.
Vicente.
Políptico.—MAESTRO DE SANTA
de Santa Auta.—VASCO: S. Pedro.
GONCÁLVES:
AUTA:
Embarco
pintura
alemana
y
francesa
209
llamada del Danubio, es Alberto Altdorfer (t 1538), autor de la Batalla
de Alejandro, de la Pinacoteca Vieja de Munich.
H A N S HOLBEIN.—Holbein (t 1543) es bávaro como Durero, pero de
una generación más joven que él. Es hijo de Augsburgo, el balcón del
mundo germánico sobre Italia. Si Durero es el vivo reflejo del fuerte
temperamento de Franconia, Holbein parece encarnar la blanda sensibilidad suaba. Marcha muy joven a Basilea, la población donde convergen Alemania, Francia y los Países Bajos, famosa por sus impresores y por su Universidad. Allí trata a Erasmo, y provisto de cartas de
éste para Tomás Moro, marcha a los pocos años, antes de cumplir los
treinta, a Londres, consiguiendo, al fin, retratar al monarca y convertirse en el pintor de la aristocracia inglesa.
Sin la inquietud espiritual de Durero y Grünewald, es el temperamento más clásico de que ha producido la pintura alemana de esta
época. Es, en realidad, el más internacional y el que asimila más intensamente el Renacimiento, aunque lo mismo que Durero, sólo visita el
norte de Italia. La huella dejada en él por Leonardo es, sin embargo,
fecunda. Su principal obra de carácter religioso, la Virgen del burgomaestre Meyer (1526) (lám. 342), sin duda la Virgen más renacentista
de toda la pintura alemana, descubre su admiración por Rafael. En
El Cristo muerto, del Museo de Basilea, no obstante lo que el tema
se presta a ello, se limita a expresar con fuerza, pero sin estridencia,
la idea de la muerte.
Holbein es, sobre todo, pintor de retratos. Su vista para penetrar
en el modelo es tan inquisitiva como la de Durero, pero sabe subordinar el detalle al conjunto, y, aunque con precisión admirable, dibuja
con blandura tal que presta vida nada corriente al retrato. Sus dibujos
preparatorios, hechos con minuciosidad de obra definitiva, son retratos
de delicadeza extraordinaria.
El conocido retrato de Erasmo (1523) pintado para Tomás Moro
es obra juvenil, en la que descubre su compenetración coa el retratado,
para quien ilustra el «Elogio de la locura». Debido en buena parte a la
influencia de los retratistas flamencos, y particularmente de Metsys, su
concepto del retrato se enriquece, y de ello es buena prueba el de Su
mujer y sus hijos (1528), que permite imaginar lo que seria el de Tomás
Moro y su familia, sólo conocido por un dibujo. En ellos sienta las bases
de lo que será el retrato del grupo al norte de los Alpes. A su primera
etapa inglesa corresponde el espléndido de Jorge Gize (1532) (lám. 344),
alemán establecido en Londres, que aparece en su gabinete de trabajo
con un sinnúmero de pormenores en el fondo, pero donde la finura del
14
210
francia
modelado del rostro contribuye a subrayar la distinción con que Holbein procura presentarnos a sus modelos. Esta nota de distinción, que
caracteriza a sus personajes, será semilla que, como veremos, echará
hondas raíces en la escuela inglesa. En el retrato de Enrique VIII, que
pinta cuatro años después y que le franquea la entrada en la Corte,
se ve cómo ese deseo de elegancia lucha con modelo poco apropiado
para satisfacerlo. Siguen a éste los de las reinas Juana Seymour y Ana
de Cleves, el de Juana de Cleves y el del Príncipe de Gales, niño, género
infantil de tan brillante porvenir en la pintura inglesa. En el de los
Dos embajadores (lám. 343), de la Galería Nacional de Londres, crea el
tipo de retrato doble, también de fecundas consecuencias en Inglaterra.
FRANCIA.—La pintura francesa del siglo xvi, aunque en realidad
sólo es de interés nacional, descubre ya algunos de los rasgos que la
distinguirán en las dos centurias siguientes. Las fuentes de inspiración principales son la italiana y la flamenca.
La presencia de Leonardo de Vinci y de Andrea del Sarto, en Francia, es de escasa influencia. La difusión del nuevo estilo italiano se
debe a la escuela de Fontainebleau, formadas por artistas italianos allí
establecidos, entre los que sobresalen los manieristas florentinos Rosso
y Primaticcio y el paisajista Niccolo del'Abbate. Gracias a ellos, la mitología y el desnudo se introducen en Francia. De los franceses que se
forman con los italianos debe recordarse a Juan Cousin, autor del
Juicio final, del Louvre.
El otro capítulo de la pintura renacentista francesa está constituido por los retratistas. El gusto por retratarse se difunde con rapidez
en Francia, y si la costumbre de dibujar previamente al modelo con la
mayor precisión resta valor al colorido en el retrato al óleo, da lugar
a que se considere retrato definitivo el simplemente dibujado. Hechos
a punta de plomo y a veces tocados al pastel, suelen ser de una precisión y, al mismo tiempo, de una delicadeza y blandura de modelado
dignas de Holbein. Aunque en los pintados al óleo no falte la influencia italiana, el retrato francés de este período es ante todo de inspiración flamenca. Considerados durante mucho tiempo los más de estos
retratos obra de Clouet, sabemos hoy que bajo ese nombre se oculta
la actividad de varios pintores, entre ellos dos Clouet (lám. 345), de
origen flamenco; Corneille de Lyon, que propiamente es de La Haya,
etcétera.
CAPITULO XI
ARTES INDUSTRIALES
DEL
RENACIMIENTO
E L MUEBLE. E L TAPIZ.—Así como en el arte del tapiz es Flandes el
país que marcha a la cabeza, el mobiliario renacentista es creación
italiana.
Como en el período gótico, el mueble más importante es el arcón,
el cassone, en el que se guarda no sólo la ropa, sino todos los objetos
de valor. Los labrados en ocasión de bodas son particularmente lujosos y se decoran en forma diversa. Aunque lo más frecuente es conservar la madera al descubierto, no falta, sobre todo en el siglo xv,
el tipo de cassone recubierto de estuco con decoración ligeramente en
relieve. De gran valor artístico son los que presentan en su frente
historias de pintura. Ejecutadas en muchos casos por artistas de primer orden, son verdaderos cuadros, y como tales, arrancadas del arca
para que se pintaron, figuran en no pocos museos.
Decoraciones de cierto carácter pictórico son las perspectivas de
playas y calles en taracea, o mosaicos de madera de diversos colores.
Esta es la técnica llamada en italiano intarsia, con la que se cubren
también grandes superficies en algunas sillerías de coro. Labor igualmente de taracea es la llamada a la certosina —a la cartujana—, o de
piezas geométricas muy menudas, con las que se forman filetes, estrellas y polígonos para decorar arcones y otros muebles. Dada la semejanza formal del cassone y el sarcófago pagano, y el florecimiento de
la escultura en el siglo xvi, se enriquecen también su frentes con relieves (fig. 239); la base entonces suele cargar en garras de león.
Cierto parentesco con el cassone tiene el banco, hasta el punto de
que, con frecuencia, es mueble qué sirve ambos fines. El banco-arcón
se denomina en italiano cassapanca (fig. 238). También suele hacer
212
cerámica
oficio de arcón la alta tarima en que descansa la cama italiana del
Renacimiento.
Aunque la silla de patas cruzadas en aspa es conocida desde la
Edad Media, ahora se generaliza bastante la silla de tijera, plegable o
fija, y respaldo y asiento de cuero o tela. La figura 239 reproduce
sillones y una silla renacentista españoles, cuyos modelos continúan
empleándose en el siglo xvii. En la mesa, lo más característico es que
apoya en dos patas sobre un larguero, entre las cuales se introduce
ya en época avanzada una serie de balaustres. Para escribir empléase,
además, un mueble con tapa móvil, como nuestros bargueños, que se
describen a continuación.
En España, el mueble más típico es el bargueño (fig. 240) o arquimesa. Consta de una mesa con patas sobre dos travesaños unidos por
un larguero en el que descansa una arquería sobre columnillas, y de
una especie de arca, cuyo frente anterior abatible, al quedar horizontal,
sirve para escribir. Su interior está distribuido en numerosos cajoncillos. Debe su nombre al pueblo toledano de Bargas, que se distingue
en su fabricación.
En cuanto a las telas, la principal novedad consiste en que al gran
tallo asimétrico ondulado y oblicuo reemplaza una traza de óvalos
apuntados perfectamente simétricos.
Del florecimiento de la tapicería en Flandes se trató en el período
gótico. Baste decir que durante el Renacimiento la perfección de sus
talleres es reconocida en toda Europa, como lo demuestra el hecho de
q u e el Pontífice envíe a Bruselas, para que sean reproducidos en tapices, los cartones de Rafael de los Hechos de los Apóstoles. Para esa
fábrica pinta cartones Van Orley. Las mejores colecciones de tapices
son las del Palacio Real de Madrid y del Palacio Imperial de Viena.
CERÁMICA.—Pocas artes industriales alcanzan tan alto grado de esplendor durante el Renacimiento como la cerámica. La italiana es de
barro cocido y vidriado, que en Italia adquiere, como hemos visto al
tratar de la medieval hispanoárabe, el nombre de mayólica. Los colores que se emplean son azul, amarillo, rojo, violeta y verde, obtenidos, respectivamente, de los óxidos de cobalto, cromo, hierro, manganeso y de la mezcla de cobalto y cromo. El manganeso permite, además, obtener tonos que van desde el castaño al negro. En un principio
estos óxidos se dan solre la capa del vidriado de estaño antes de la
cochura, vidriado con que se funde el color de los óxidos metálicos
durante ésta. En el siglo xvi, para que el color resulte aún más bri-
artes
industriales
del
renacimiento
213
liante, sobre este vidriado coloreado de estaño se da una segunda capa
de vidriado de plomo, llamado la coperta.
La diferencia entre el vidriado de plomo y el de estaño consiste en
que el primero es transparente, y el segundo, después de cocido, resulta
blanco. Debido a ello, en un principio, los ceramistas italianos que sólo
emplean el primero, para que no se transparente el color del barro, recubren éste con una capa muy ñna de arcilla blanca llamada engobio,
capa sobre la que dan el color, y que, a su vez, cubren con el vidriado
transparente de plomo. Es la cerámica denominada media mayólica y
que florece en el siglo xv.
La necesidad de competir con la cerámica vidriada morisca española, mucho más brillante, hace preferir la mayólica a la media mayólica. Al parecer, la ciudad que a fines del siglo xv se adelanta en su
fabricación es Faenza, y la realidad es que ese nombre es en Italia
sinónimo de mayólica. La mayólica italiana fabrica piezas muy variadas, pero predominan los grandes platos, y los tarros de botica o
albareíli. Aunque en la segunda mitad del siglo xvi el ceramista italiano también se preocupa bastante de la forma del vaso, con anterioridad
su principal interés se cifra en la decoración. Esta consiste en bustos,
por lo general de mujer, con frecuencia con su nombre y el calificativo
de Bella, historias por lo común mitológicas y grutescos.
En Italia existen varias ciudades alfareras con estilo propio, aunque,
naturalmente, no falten influencias mutuas y tipos comunes. Figuran
entre las principales las que siguen: la ya citada Faenza, con bustos
y figuras femeninas y vidriado de fondo azul, cuyo taller más importante es la casa Pirota; Cafaggiolo, próxima a Florencia, es la fábrica
de los Médicis, y gusta de grutescos y del empleo del azul intenso junto
al rojo oscuro; Venecia distingüese por sus vasos gallonados influidos
por los metálicos y por sus colores azulados, que, por imitar las porcelanas de Extremo Oriente, se denominan alia pocellana; Deruta, que
durante bastante tiempo se considera la manufactura más antigua de
Italia, fabrica grandes platos con bustos sobre fondo azul y bordes con
imbricaciones y roleos alternados. Típica de Deruta es la técrica alia
madre perla, de influencia morisca, consistente en el empleo d e un azul
tornasolado con reflejos dorados. En Gubbio son frecuentes bustos de
Bellas, o escudos en el centro de la pieza, pero lo más singular es el
empleo del reflejo metálico de color rubí, descubierto por su maestro
Giorgio Andreloi. El apogeo de las manufacturas citadas corresponde
a la primera mitad del siglo xvi; en la segunda destácase sobre todas
ellas Urbino, gracias a la presencia de Nicolás Pellipario. Corsagrado
principalmente a los platos, prescinde en ellos de la distinción entre
214
el
vidrio
fondo y borde, trazando la decoración por toda la superficie. Esa decoración suele ser de historia, por lo que se le denomina mayólica historiada, y, por lo común, copia grabados rafaelescos. En el colorido prepondera el amarillo naranja.
En España, la cerámica renacentista se fabrica principalmente en
Triana, barrio de Sevilla, y en Talavera de la Reina.
En Sevilla, el introductor de la cerámica, al estilo de Italia es el
artista de aquel origen Niculoso Pisano, que firma en 1504 la decoración de la portada de Santa Paula, de azulejos cubiertos de grutescos
y medallones con relieves. Pero su obra de mayor empeño es el retabli11o de la capilla del Alcázar, igualmente cubierto de grutescos y con
un gran cuadro central de la Visitación, de estilo gótico, probablemente
copiado de una estampa. Sigue la tradición de Niculoso Pisano, en la
segunda mitad del siglo, Cristóbal de Augusta, que firma unos hermosos zócalos en el Alcázar (1577). La cerámica renacentista sevillana,
aunque, naturalmente, cultiva también la vajilla, es, sobre todo, cerámica de azulejo. Al menos son la casi absoluta totalidad de lo conservado. Durante el siglo xvi, a más de la técnica plana de tipo italiano,
emplean, con decoración renacentista, la de cuenca, y, en mucho menor grado, la de cuerda seca. La colección más hermosa es la de la casa
de Pilato. Los alfareros sevillanos no trabajan sólo para la ciudad, sino
que exportan al resto de España e incluso a América, y su época de florecimiento se prolonga hasta la primera mitad de la centuria siguiente.
A esta época corresponden ya los hermosos zócalos de Santa Clara, y
los mejores frontales conservados, de que hay buenos ejemplos en el
Museo de Sevilla. Imítanse en éstos los bordados.
La cerámica de Talavera, durante el siglo xvi, es también sobre
todo de azulejo. Su coloración es más pobre que la trianera. Mientras
en ésta los fondos son de color melado, allí se prefiere el blanco.
Entre los zócalos más importantes figuran los de la Generalidad de
Valencia y los del santuario de Nuestra Señora del Prado, de Talavera.
En Francia debe recordarse al ceramista Bernardo Palissy, cuyas
obras más características se distinguen por su decoración vegetal y
animal de tipo naturalista y en relieve. El procedimiento seguido explica ese tono naturalista, pues consiste en vaciar fuentes con animales
muertos —serpientes, salamandras, peces, frutos, hojas, etc.—, para
sacar el positivo que después se vidria y policroma (fig. 242).
EL VIDRIO.—La ciudad donde el arte del vidrio alcanza mayor perfección durante el Renacimiento es Venecia. Concentrada la industria
a fines del X I I I en la isla de Murano, y muy protegida por las leyes,
artes
industriales
del
renacimiento
215
en un principio imita las formas de la orfebrería, y el vidrio es azul,
verde o rojo oscuro, siendo raros todavía el blanco lechoso, y aún más
e! incoloro. Decóranse con temas geométricos o vegetales esmaltados,
y, a veces, con escenas figuradas, decoración enriquecida en ocasiones
con panes de oro.
En el siglo xvi se prefiere el vidrio incoloro, y la industria veneciana se esfuerza por producir vasos de paredes lo más finas y transparentes posible y de las más bellas formas. Típicos de esta época son
los vidrios de filigrana o recorridos por un sinnúmero de hilos de vidrio de color lechoso. Cuando éstos se cruzan se produce el hilo reticulado o reticella. No obstante el menor interés por el color, fabrícanse
piezas muy importantes con la técnica antigua ya citada de mille fiori,
y con la llamada de venturina, que consiste en introducir un compuesto
de cobre en el vidrio líquido para dar así a la pieza el aspecto de estar
espolvoreada con laminillas de cobre.
Fuera de Venecia, tal vez la población en que se fabrica vajilla de
vidrio más fina es Barcelona. Es esmaltada en colores, procurando, por
lo general, emular los modelos venecianos.
En Alemania, el vidrio es verdoso hasta mediados del siglo xvi, en
que se aprende a fabricar el incoloro. Típicamente alemanes son los
grandes vasos cilindricos con el emperador y los electores, o el águila
con los escudos de los Estados del Imperio, todo ello pintado en esmalte
de colores.
Como es natural, en el siglo xvi siguen haciéndose vidrieras de colores, y a él pertenecen la mayor parte de las conservadas en España. En
algún país, como Alemania, el entusiasmo por el vidrio incoloro lleva
absurdamente a reemplazar algunas policromas antiguas por otras incoloras.
H I E R R O S . O R F E B R E R Í A . — E l arte de trabajar el hierro continúa produciendo en la España del Renacimiento obras de primer orden. En
las rejas, las barras adoptan forma abalaustrada, y los relieves repujados de los cuerpos y las cresterías representan historias de gran desarrollo. El carácter decorativo del plateresco, por otra parte, permite a
los rejeros conceder extraordinaria amplitud a las cresterías, que semejan verdaderos encajes metálicos. Uno de los maestros más antiguos
es Juan Francés, autor de varias rejas en la catedral de Toledo, entre
ellas la de la capilla mozárabe. Cristóbal de Andino, que t r a b a j a en
Burgos, es autor de la reja firmada de la capilla del Condestable (1523),
de la catedral, su obra más fina; labra también la de la capilla mayor
de la catedral de Palencia.
216
orfebrería
A estos mismos años corresponde la actividad en Sevilla de fray
Francisco de Salamanca y fray Juan de Avila, autores de la reja del
coro de aquella catedral (1518). Al primero, en unión de otros varios
rejeros, se debe la aún más hermosa de la capilla mayor, rica en temas figurados y de esbeltísimas proporciones. Discípulo de fray Francisco parece que es Bartolomé de Jaén, que firma la de la Capilla Real
de Granada. Rejero también de primer orden es, por último, Francisco
de Villalpando, que ejecuta la de la capilla mayor de la catedral de
Toledo (1548). De Villalpando son, además, las hojas de bronce de la
Puerta de los Leones del mismo templo.
Aunque el descubrimiento de la pólvora disminuye la importancia
de la armadura, ésta, lejos de desaparecer con el Renacimiento, adquiere más valor artístico gracias a los torneos. Se decora con relieves,
no sólo geométricos o vegetales, sino incluso con historias de complicada composición. El complemento del relieve es el grabado y el damasquinado. Los dos centros productores principales radican en Milán y
Baviera; y las dos colecciones más ricas son la imperial de Viena y
la de la Real Armería de Madrid.
En el Renacimiento continúan cultivándose en la orfebrería las
mismas técnicas que durante el período gótico. La personalidad más
famosa es Benvenuto Cellini, ya estudiado como escultor. Trabaja para
los pontífices, y en Francia, para Francisco I ; pero, por desgracia, de
las muchas obras que se le atribuyen sólo se considera segura el salero
del Museo de Viena.
En España, la orfebrería tiene durante el siglo xvi su época de mayor florecimiento. En él adquiere su máximo desarrollo su creación
más genuina, que son las custodias. Entre los plateros más afamados
descuella la familia de los Arfe, el más viejo de los cuales, Enrique,
alemán de nacimiento, del valle del Rhin, trabaja todavía en gótico
y es autor de las hermosas custodias de Toledo (1515) y Córdoba (1518).
Su hijo Antonio emplea ya las formas renacentistas en la custodia de
Santiago de Compostela (1539) (lám. 346), que, sobre un basamento
hexagonal con relieves, presenta cuatro cuerpos de planta de igual
forma y altura decreciente, el inferior de los cuales decora sus ángulos
con pequeños pórticos. A él se debe también la de Ríoseco. El tercer
miembro de la familia, Juan de Arfe Villafañe, estudia las proporciones del cuerpo humano de su Varia conmesuración (1585). Si Antonio
emplea el estilo plateresco, su hijo pertenece a una etapa más avanzada
del Renacimiento, en la que la reacción bramantesca hace desaparecer
las columnas abalaustradas. A él se debe la custodia de la catedral de
Avila (1564), de seis cuerpos alternados, de planta hexagonal y circu-
Figs. 238-240.—Banco-arcón.—Cassone—Bargueño.
(Burckhardt.)
Figs. 241-243.—Sillones españoles.—Palissy: Fuente—J. de Arfe: Custodia,
Fig. 244.—Bernini: Columnata y San Pedro, R o m a
(Reml.)
Sevilla.
218
esmalte
lar; pero su obra magna es la gran custodia de Sevilla (1587) (fig. 243),
la mayor de todas. En ella, el número de los cuerpos disminuye y, sobre
todo, con criterio más unitario, se abandona la forma poligonal, de
tradición gótica, y tienen todos planta circular.
Aunque anónimas, existen otras custodias dignas de los Arfe, tales
como las de Fuenteovejuna y la de la catedral de Santo Domingo en
la República Dominicana, de estilo semejante al de Antonio de Arfe.
A esa misma etapa correspondía la de Jaén, de Juan Ruiz, bárbaramente fundida en 1936. Pero, además, tenemos noticia de varios plateros de nombre conocido que dejan obras de primer orden. Cuentan
entre ellos, en Cuenca, los Becerriles, por uno de los cuales —Cristóbal— está firmada la custodia de la «Hispanic Society», de Nueva York
(1585), de estilo, no obstante su fecha, todavía muy plateresco (lámina 347); en Madrid, Francisco Alvarez, autor de la rica custodia (1560)
del Ayuntamiento de esta ciudad, y en Zaragoza, Pedro Lamaison, que
lo es de la de aquella catedral.
En el Renacimiento, las piezas de orfebrería tienen ya con gran
frecuencia la marca de la población donde se labran, consistente en una
figura o en un letrero, o en ambas cosas a la vez. Así, en Sevilla es la
Giralda; en Segovia, el Acueducto, etc.
La orfebrería alcanza también gran florecimiento en Alemania, donde se hacen copas que a veces tienen proporciones gigantescas. Así las
hay desde las grandes de «bienvenida», que el recién llegado apura
de un trago, hasta las de gremios, de no menos de un metro de altura.
A veces adoptan forma de mujer. Tal es el caso de las «copas nupciales», en las que la estatuilla con los brazos en alto sostiene una copa
pequeña, de la que bebe la desposada, mientras el marido lo hace simultáneamente en la formada por las faldas de aquélla. Entre los plateros
conocidos, el más famoso es Wenceslao Jamnitzer, que trabaja en Nuremberg. De él se conserva una arqueta firmada en las Descalzas Reales
de Madrid.
ESMALTE. A R T E L A P I D A R I O . — E l esmalte de Limoges vive una nueva
etapa de esplendor. Ahora se fabrican vasijas de cobre cubiertas con
esmalte blanco opaco, sobre el que, en un principio, se pintan historias
con esmaltes de colores diversos, y después en gris y oro. Además se
esmaltan láminas c o n historias que constituyen verdaderos cuadros de
pequeño tamaño. Tanto en unas como en otras, la superficie metálica
y la del esmalte son lisas, sin tabiques ni separaciones. Los principales
artistas son los Penicaud y P. Reymond.
artes
industriales
del
renacimiento
219
El arte de trabajar las piedras preciosas y finas adquiere en Italia
durante el Renacimiento gran desarrollo. Como consecuencia del amor
al arte antiguo se imitan los camafeos clásicos, que se labran en ónice,
cornalina, lapislázuli, etc. El arte lapidario dedica particular interés al
cristal de roca, en el que se tallan vasos, a veces en forma de naves y
de animales. El centro de esta industria es Milán, donde trabajan Leone
Leoni y Jacopo da Trezzo, nuestro Jacometrezo, que, trasladado después a Madrid, hace retratos en camafeo de varios miembros de la familia real. En el trabajo del cristal de roca se distinguen V. Belli (t 1546),
A. Fontana (t 1587) y los hermanos Sarachi, aunque la identificación de
sus obras ofrece grandes problemas. Una de las mejores colecciones
de vajilla de cristal de roca de esta escuela es la del Tesoro del Delfín,
del Museo del Prado.
CAPITULO XII
ARQUITECTURA
BARROCA
E L ESTILO BARROCO.—Hemos visto cómo es frecuente en el desenvolvimiento de los estilos arquitectónicos occidentales, que en su última
etapa los elementos constructivos se multipliquen y empleen con criterio esencialmente decorativo, hasta el punto de adquirir formas caprichosas, ajenas y aun opuestas a la función que les da vida, y que la
decoración, para crear efectos de gran riqueza, lejos de limitarse a
subrayar las formas fundamentales, las confunda, haciendo perder claridad al conjunto de la obra. Pues bien: este proceso que transforma
la arquitectura románica y gótica en sus últimos tiempos, se da con
intensidad aún mayor en el Renacimiento. A esta etapa de la arquitectura moderna que se inicia en los últimos años del siglo xvi y dura
hasta el segundo tercio del siglo XVIII, y en algunos países hasta fines
del mismo, se denomina barroca. Al nombre de barroco se le atribuye
un sentido peyorativo, por considerarle derivado de la voz portuguesa
barrueco, que significa perla irregular, o del modo del silogismo barroco
caracterizado por lo artificioso. Formado el siglo pasado en el culto del
neoclasicismo, que nace como reacción contra el barroco, ha sido frecuente considerar éste como un estilo abominable, simple degeneración
del Renacimiento. Superada la limitación de esta actitud sectaria, precisa considerar al barroco como una de las creaciones más importantes
del arte, en no pocas ocasiones de las más bellas, y sin duda, tan representativa de su época como la que más.
Consecuencia d e la evolución de las formas renacentistas, influye,
además, de manera decisiva en su creación, de una parte, el movimiento religioso de la Reforma católica o Contrarreforma, que, como protesta contra el luteranismo, procura fomentar la devoción, intensifican-
ARQUITECTURA BARROCA
221
do el lujo del templo y creando conjuntos lo más efectistas posible, y,
de otra, el extraordinario desarrollo del boato de los monarcas absolutos, que se hacen construir palacios en cuyas grandes proporciones y
lujo deslumbrante reflejan su poder.
Desde el punto de vista formal, el nuevo estilo se manifiesta tanto
en los elementos arquitectónicos y decorativos como en el conjunto.
Los entablamentos se incurvan y los frontones se parten, y describen
curvas, contracurvas y espirales. Este amor desenfrenado por lo curvilíneo triunfa en la columna salomónica, quintaesencia del estilo,
que, como veremos, define el Bernini. Pero estos ritmos ondulados seiscentistas provocan, incluso en lo constructivo, la reacción hacia lo
quebrado. La escuela española e hispanoamericana, que alcanza las
metas más avanzadas en esta etapa del proceso estilístico, hace triunfar
el estípite barroco, donde se unen el cubo y la pirámide invertida, símbolo de la inestabilidad, y hace describir al arco mixtilíneo los trazados
más inestables y caprichosos.
En cuanto a la decoración, dentro de un proceso general de enriquecimiento progresivo, conserva los temas vegetales corrientes del arte
clásico, advirtiéndose desde mediados del siglo xvii la tendencia a un
tipo cada vez más naturalista. De los temas geométricos heredados del
Renacimiento, quizá el más importante sea la tarja, que en España
termina convirtiéndose en follaje vegetal, mientras en Holanda adquiere
aspecto cartilaginoso, preparando el advenimiento de la rocalla. Pero,
salvo en España, donde, como veremos, invade las fachadas de los edificios, la decoración barroca arquitectónica se manifiesta, sobre todo, en
los interiores y en las artes industriales.
Como es natural, el nuevo estilo altera no sólo los elementos arquitectónicos y decorativos, sino también la concepción general del edificio.
Al llevar el gusto por las líneas curvas y mixtas a las plantas de los edificios, los muros dejan de ser rectilíneos y de cruzarse en ángulos rectos,
y sus tramos o salas dejan de ser rectangulares o cuadrados. Este nuevo
tipo de planta, al ofrecer a la mirada numerosos planos oblicuos, crea,
junto a una sensación de movimiento, abundantes efectos de luz y ricos
juegos de perspectiva, preocupaciones principales del arquitecto al concebir el edificio. Tal vez el tercer gran deseo que inspira la creación del
conjunto arquitectónico sea la ilusión del espacio en el interior de la
cubierta. El artista barroco parece ahogarse bajo la bóveda de la obra
de fábrica. Necesita que el cielo invada el interior del templo. Las pinturas que cubren parcialmente la bóveda no son simples cuadros como
los que enriquecen la pared de sus habitaciones, sino escenas que se desarrollan en el cielo o en escenarios arquitectónicos imaginarios de
222
ITALIA
colosales proporciones que nos permiten contemplarlo a través de un
marco fingido de atrevidos y sabios escorzos. Los sueños del Correggio
en Parma tienen ahora pleno desarrollo en las arrebatadas perspectivas arquitectónicas del P. Pozzo o en los cielos de Lucas Jordán, donde
el ansia de lo infinito borra todo rastro arquitectónico y el escenario
se reduce a las nubes (láms. 431-433).
Italia continúa durante el barroco a la cabeza de la arquitectura
europea. Ella da los pasos decisivos en la concepción general del estilo
y en la transformación de los elementos arquitectónicos y del templo.
Ella es también la creadora del palacio barroco, si bien en este último
aspecto es Francia la que produce las obras más representativas, y,
sobre todo, la que en la decoración interior y en el mobiliario ejerce
influencia más amplia. España, aunque no alcanza influencia análoga
fuera de sus fronteras, por su exuberancia decorativa y por el barroquismo con que trata los elementos arquitectónicos, es la que sabe
sacar en estos aspectos las últimas conclusiones del estilo.
ITALIA: B E R N I N I . — E n la evolución de la arquitectura barroca italiana pueden distinguirse tres momentos principales. El anterior al
Bernini, qué comprende desde 1580 hasta 1624, año en que éste comienza su famoso baldaquino; el del pleno barroco de Bernini, Borromini
y el P. Pozzo, que llena el resto del siglo, y el del barroco setecentista, que dura hasta mediados del XVIII, y cuya figura más distacada
es Juvara.
La gran obra de la primera etapa es la transformación de la iglesia
de San Pedro (1605) por Carlos Maderna (-t 1629), quien, siguiendo los
deseos de Paulo V, prolonga la planta de cruz griega por la parte de
los pies, llegando así a un compromiso entre el tipo de cruz latina y
el d e cruz griega (ñg. 45).
Dispone en primer término una especie de nartex, y levanta ante él
una gran fachada con frontón central y ático coronado por estatuas,
en la que se desentiende de la organización general del interior. O t r a
de Maderna, y muy representativa de esta primera f a s e barroca preberninesca, es l a portada de Santa Susana (1603) (fig. 258).
Los verdaderos creadores del estilo son lorenzo Bernini ( t 1680) y
Francisco Borromini (t 1667), ambos nacidos, como nuestro Velázquez,
el a í o último del siglo anterior. Bernini es un napolitano de sangre
florentina, que comienza su carreia como escultor y termina cultivando
t a m l i é n l a p i n t u r a En el Baldaquino (1624) (fig. 245), q u e en el crucero
de San Pedro d e Roma cubre «1 altar situado sobre la tumba del apóstol, lanza «1 manifiesto del nuevo estilo arquitectónico. Es un templete
ARQUITECTURA BARROCA
223
sobre cuatro columnas de fustes torneados en espiral, inspiradas en
la que se conserva en el mismo Vaticano, y que se supone en esta época
procedente del templo de Salomón. De ahí el nombre de salomónica
con que se conoce este tipo de columna. Con el prestigio del viejo templo de Jerusalén, y respondiendo al gusto por el movimiento ondulante del barroco, Bernini no duda en copiarla en lugar tan preeminente de la primera iglesia del mundo cristiano. Y es que el barroquismo del arte helenístico creador de aquella columna viene, al cabo
de los siglos, a coincidir con el de la etapa seiscentista del arte europeo.
Bernini divide el fuste con anillos horizontales en tres partes, la inferior de las cuales decora con estrías en espiral, mientras cubre las otras
dos con tallos y hojas menudas. Tanto de esos anillos como de la base,
hace surgir una fila de grandes hojas de acanto. La basa es ática, y el
capitel de orden compuesto. Con ligeras variantes, este tipo de columna
será, durante siglo y medio, el .preferido en los retablos cristianos, en
particular españoles. También es importante, por la fortuna que logrará en la decoración barroca posterior, el tema de la guardamalleta
con borlas pendientes con que cubre el entablamento.
Si en el baldaquino se distingue Bernini por la novedad de los elementos arquitectónicos, en la Scala Regia del Vaticano y en la plaza
de San Pedro (1667) (figs. 244, 247) se preocupa principalmente de los
juegos de perspectiva y de intensificar el efecto de profundidad. En la
primera interrumpe la subida con varios rellanos y dispone dos estrechas naves laterales formadas por gruesas columnas. En la plaza procura que el templo nos produzca la impresión de encontrarse lo más
al fondo posible. Así, dispone en primer término una amplísima plataforma. Las alas de la gran plaza actúan de bastidores, y los numerosos
cuerpos cilindricos de su columnata contribuyen también con su perspectiva a empujar hacia el fondo la fachada del templo. A Bernini se
debe, además, la iglesia de San Andrés (fig. 249). En el palacio Odescalchi (fig. 248) deja creado en sus rasgos esenciales el tipo de palacio
barroco, con su planta baja concebida como basamento y las dos superiores recorridas en toda su altura por pilastras gigantescas. Menos
novedad ofrece, en cambio, el Palacio Montecitorio (fig. 250). Hace un
proyecto de fachada para el Palacio del Louvre, que no es aceptado.
BORROMINI,
GUARINI
Y
JUVARA.—Francisco Borromini (t 1 6 6 7 ) , cola-
borador primero y competidor después de
la concepción general del templo el ansia
San Carlos ( 1 6 4 0 ) , de Roma (figs. " 2 5 1 - 2 5 3 ) ,
fachada columnas y frontones, como sus
Bernini, es el que lleva a
barroca de dinamismo. En
en vez de acumular en la
predecesores, prefiere con-
224
ITALIA
vertirla en una superficie ondulada donde la parte central avanza en
forma convexa, mientras las laterales se retraen, describiendo sus contracurvas. En su interior, las formas curvas y rectas crean una traza
mixtilínea. En San Ivo (fig. 254), la fachada sólo describe una curva,
pero su planta es mixtilínea, alternando las superficies cóncavas con
las convexas y las rectas; movimiento de superficies que se continúa
en el interior de sus bóvedas. Al exterior son representativos del nuevo
estilo el desarrollo en espiral del trasdós de la bóveda de la linterna
y la llama del remate, quintaesencia de la ondulación ascendente del
barroco, como la pirámide herreriana lo es de la estabilidad del pleno
Renacimiento. Obra también capital de Borromini es el Colegio de
Propaganda Fide (1649) (fig. 256), en cuya fachada mueve intensamente el encuadramiento de los vanos y emplea pilastras esquinadas apuntadas hacia abajo. Recuérdese, por último, el Oratorio de los Filipenses (fig. 257).
A Borromini se debe, al parecer, la fachada de Santa Inés (1653)
(figura 255), con la parte central cóncava y dos campanarios.
Uno de los aspectos más interesantes de la arquitectura romana de
esta época es el que se refiere a las portadas de los templos. Ya queda
citada la de Santa Susana (fig. 258) de C. Maderna, próxima todavía
a la de Giacomo de la Porta, del Jesús. La de San Vicente y Atanasio
(1650) (fig. 259) de M. Lunghi, es buen ejemplo de cómo en medio
siglo se han multiplicado las columnas y los frontones hasta producir un efecto de recargamiento muy propio del barroco. Representativa
en ese orden es también la portada de Santa María en Campitelli (1665),
de C. Rainaldi (fig. 260).
La obra cumbre de la arquitectura veneciana seiscentista es la iglesia de Santa María de la Salud (1631) (fig. 263), que a la entrada del
Canal Grande se convierte en uno de los monumentos más representados en las pinturas panorámicas de la ciudad de las lagunas. Se debe
a Baltasar Longhena (t 1682) y se distingue por su cúpula que cabalga
en un cuerpo prismático cuyas aristas subrayan grandes volutas. El
pórtico tiene frontón y es de gusto paladiano.
De menos categoría y algo más joven que Borromini, Guarino Guarini (t 1683) tiene particular interés para nosotros, porque, dentro de
su estilo borrominesco, delata en varios de sus monumentos admiración por el arte hispanoárabe. Así, por ejemplo, en San Lorenzo de
Turín construye una bóveda de tipo califal, de nervios no cruzados en
el centro (fig. 261).
Felipe Juvara (t 1736) es el principal arquitecto italiano del siglo xvin. Sus obras más características nos dicen cómo el gusto ita-
Figs. 245-247.—Bernini: Baldaquino, San Pedro, Escala Regia.
(Délojo.¡
Figs. 248-250.—Bernini: Palacio Odescalchi.—S. Andrés del Quirinal.—Palacio
de Montecitorio, Roma. [Délojo.)
Figs. 251-253.—Borromini: S. Carlos, Roma. (Delojo.J
15
226
FRANCIA
]iano comienza a cansarse del afán de movimiento borrominesco y a
preferir composiciones más reposadas y de aire más clásico. Su gran
papel en el barroco italiano es como arquitecto de palacios. El primero que le da fama de tal es el Palacio Madama, de Turín (1718) (figura 266), donde, siguiendo la pauta de Bernini, sobre un cuerpo bajo,
que sirve como de basamento, levanta un orden gigantesco que recorre
varias plantas, y, con arreglo a la vieja fórmula paladiana, dispone sobre el ático de coronamiento una serie de estatuas en las que termina
el movimiento ascendente de los soportes. Muy notable es también la
escalera. Como veremos, Juvara logra su consagración como arquitecto
de palacios cuando se le encarga la traza del Real de Madrid. A él
se debe también en Turín el templo de la Superga (fig. 264).
FRANCIA.—La arquitectura barroca francesa es, sobre todo, palaciega,
y en cuanto a su exterior, de composición en general muy clásica.
Durante la primera mitad del siglo XVII, iglesias como la de Val
de Gráce (1645), en París (fig. 265), trazada por Francisco Mansart,
son buena prueba de la influencia de la arquitectura italiana preborrominesca. Debido a Is enseñanzas de las Academias de Escultura,
Pintura y Arquitectura fundadas por Luis XIV, que vienen a intensificar el sentido de la medida tan propio del genio francés, y a la influencia de las creaciones italianas menos borrominescas y más monumentales, se forma el estilo de las grandes fachadas de la época de
Luis XIV, de composición clara y de nobles proporciones. Uno de los
definidores del nuevo estilo francés es Claudio Perrault (t 1688), traductor de Vitrubio, que termina el patio renacentista del palacio del
Louvre, revistiendo su fachada exterior con monumental galería de
gigantescas columnas (fig. 267).
El gran arquitecto de Luis XIV es, sin embargo, Luis Ardouin
Mansart (+ 1708), autor de la elegante iglesia de los Inválidos (figura 269), cuya cúpula de doble tambor domina el conjunto, y, sobre
todo, del palacio de Versalles (figs. 270, 274). Comenzado en 1661 por
al arquitecto Luis Le Vau con el revestimiento de un pequeño pabellón
de caza de tiempos de Luis XIII, es continuado después por Mansart,
a cuya traza se debe la gran fachada del jardín (fig. 273). Con un gran
patio abierto en el centro del lado opuesto —el patio Real, Cour Royale, y el patio de Mármol, Cour de Marbre—, extiéndese la edificación
a ambos lados, formando dos alas prolongadísimas. El interior del palacio es una interminable serie de salones ricamente decorados, donde
los tapices de la fábrica de los Gobelinos alternan con los cuadros,
los espejos, el bronce dorado y los mármoles de colores. El director de
Figs. 257-259—Borromini: Filipenses—Maderna:
Sta. Susana—Lunghi:
S. Vicente.
Figs. 260-262.—Rainaldi: Sta. María en Campitelli.—Guarini: S. Lorenzo, Turín
y S. Gregorio. Mesina.
228
FRANCIA
toda esta decoración es Carlos Lebrun, cuya obra maestra es el gran
Salón de los Espejos que da frente al jardín; a un lado y otro se encuentran los salones de la Paz de la Guerra. Obra también de Mansart
es la capilla (fig. 275), de testero semicircular con tres naves sobre columnas y amplia tribuna corrida sobre las laterales.
El complemento de la arquitectura del palacio de Versalles es el
jardín, para hacer el cual Luis XIV tiene la suerte de disponer de Andrés Lcnótre (t 1700), que lo concibe de tipo arquitectónico, trazado
a escuadra y compás, con recortados setos que simulan muros. Con
gran camino central de no menos de cinco kilómetros, terrazas y estanques a diversos niveles, fuentes y estatuas y partes dedicadas a espectáculos especiales, como el Salón de Baile, al aire libre, y la Columnata, será el modelo que se imite en las cortes europeas. El tipo de
jardín francés queda en Versalles definitivamente creado.
Si la arquitectura barroca francesa ofrece en su exterior escasas
novedades esenciales respecto de la italiana, en la decoración interior
su importancia es grande y su personalidad cada vez mayor. La talla
en madera, los yesos, las aplicaciones de bronce, las telas y los tapices
que revisten las paredes hasta donde comienzan las pinturas de los
techos, responden a una traza general en la que el mobiliario es parte
integrante de primer orden. Los historiadores franceses denominan las
varias etapas de la evolución de este estilo decorativo barroco por el
nombre de sus reyes, distinguiendo las de Luis XIII, Luis XIV, Regencia, Luis XV y Luis XVI. El estilo Luis XIV cuenta con un decorador de gran personalidad llamado Berain (fig. 271), que en sus composiciones delata gusto muy acusado por lo mixtilíneo y cuyas creaciones dejan sentir su influencia fuera del país. Con las naturales diferencias en la forma de los temas ornamentales, traza grandes tableros de
grutescos, de tradición renacentista.
Cuando la decoración francesa crea un estilo verdaderamente original es bajo Luis XV, pues el breve período de la Regencia es como
un primer capítulo del mismo. El barroco todavía un tanto pesado
y solemne de Luis XIV se hace ligero y gracioso bajo su nieto. El
sentido dinámico del barroco termina creando una ornamentación donde la asimetría o, lo que es lo mismo, el desequilibrio, triunfa. El
tema más característico es la rocaille, rocalla, especie de trozo de concha
irregular y asimétrica (fig. 276). La rocaille no es, en realidad, invención francesa; es la creación de un grupo de decoradores, en gran
parte extranjeros, entre los que figura en primer plano el holandés
Oppenord. Aunque las formas cartilaginosas que adquiere en Holanda
landa la tarjeta renacentista guardan cierto parentesco con el nuevo
Figs. 263-265—Longhena: Santa María de la Salud, Venecia—Juvara: La Superga,
Turín.—Mansart: Val de Gráce, París. (Delojo.j
Figs. 268,269.—Neumann: Santuario de Vierzehnheiligen.—Mansart: Inválidos, París.
(Délo jo.)
Figs. 271, 272.—Decoración de estilo Luis XIV, por Berain.—Decoración
de estilo Luis XV.
Fig. 273.—Mansart: Fachada al jardín del palacio de Versalles.
Fig. 274.—Palacio de Versalles.
chinesca
(Argilés.)
Figs. 275-277.—Mansart: Capilla de Versalles.—Tarja de estilo Luis XV, de rocalla.—
Fischer de Erlach: S. Carlos, Viena. (Delojo.)
Figs. 278-280.—Fischer de Erlach: S. Carlos, Viena.—Neumann: Santuario de Vierzehnheiligen.—Sta. María, Dresde. (Lübcke.)
Figs. 281, 282.—Neumann: Iglesia de Neresheim.—El Zwinger, Dresde.
232
AUSTRIA, ALEMANIA E INGLATERRA
motivo, debió de ser decisiva en su formación la influencia del arte
chino, ahora tan en boga. Como definidor de la rocalla puede considerarse, sin embargo, al italiano Meissonier. Igualmente típico es un ornamento de forma arriñonada, que en posición vertical es también
asimétrico y que forma con frecuencia parte de la rocalla. Como es
natural, en esta ornamentación desaparece todo rastro de clasicismo,
y, en consecuencia, cuanto signifique rigidez de proporciones. Ella sirve de marco a los innumerables espejos de grandes dimensiones con
que se quiere evitar la sensación de masa, y a los entrepaños cubiertos
de telas y tapices.
Al mismo tiempo que estos temas puramente ornamentales, el estilo
Luis XV pone de moda otros figurados no menos importantes y representativos. En primer lugar, las escenas chinescas, las chinoiseries
(figuras 272, 336), que entran en Europa con las porcelas, telas y lacas importadas del Extremo Oriente. Los paisajes con ligeros pabellones, grandes puentes sin más finalidad que la decorativa, faisanes, comerciantes vendiendo porcelanas, es decir, todo el repertorio chinesco
con su típica asimetría, se pone de moda en los palacios europeos.
Junto a ello desempeñan papel importante los temas pastoriles y galantes, a los que se agregan a veces los de la comedia italiana.
Tal vez nunca se h a llegado a concebir una arquitectura interior
donde los problemas trascendentales de la vida se sientan más lejanos.
La vida frivola y despreocupada de la corte francesa de la Regencia y
de Luis XV, donde las favoritas de empolvadas pelucas, hermosos descotes y alegres vestiduras de seda son los personajes principales, y
en la que sólo se piensa en minués, rigodones, aventuras amorosas
y fiestas campestres, encuentra su expresión más perfecta y su marco
más adecuado en el estilo descrito. Depurada creación del estilo es el
palacio de Biron, hoy Museo Rodin, obra del gran decorador Jacques
Gabriel, a quien se debe en Versalles el salón del Rey, el de la Reina
y el gabinete del Péndulo del Reloj.
E l estilo Luis XV es el que los alemanes dominan Rococo.
AUSTRIA, ALEMANIA E INGLATERRA.—El estilo barroco, en su modalidad
borrominesca, encuentra en el arquitecto vienés Fischer de Erlach
(t 1763) uno de sus m á s ilustres intérpretes. Su iglesia de San Carlos
(1715), de Viena (figs. 277, 278), es, con su larga fachada y sus torres
en f o r m a de columna, como la Trajana, de las más bellas creaciones del
estilo. Pero donde la arquitectura germánica alcanza una de las metas
extremas del barroco, n o lograda en ningún otro país, es en algunas
iglesias bávaras de Baltasar Neumann (1753), como las de Neresheim
ARQUITECTURA BARROCA
233
y de Vierzehnheiligen (figs. 268, 279, 281) donde el estilo predominantemente palaciego de la época llega a transformar el templo, borrando en
el cuanto significa recogimiento y favorece la meditación. Concebido como un gran salón de fiestas, los pilares se ordenan caprichosamente como participando en una danza de corte, y la luz lo inunda todo. A Neumann se debe también el palacio de Wurzburgo, cuyos techos decora el
veneciano Tiépolo. La iglesia de Santa María, de Dresde (fig. 280), es un
buen ejemplo de templo protestante barroco.
Dividida Alemania en numerosos Estados, la arquitectura palaciega
dieciochesca es rica en monumentos. El estilo Luis XV encuentra en
sus pequeñas cortes clientes numerosos y entusiastas, y no pocos de
sus principales decoradores son franceses. Uno de los conjuntos más
originales, y en parte más bellos, es el Zwinger, de Dresde (17111722) (figs. 282, 283, 284), obra de Mateo Póppelmann. Entre los conjuntos
palaciegos y de jardinería más interesantes figuran el de Nymphenburg
en Munich, y el de Sanssouci (1745), en Berlín. De nombre francés este
último —Sans Souci—, lo hace construir Federico el Grande de Prusia,
el gran admirador de lo francés y protector de Voltaire (fig. 285).
Debido al arraigo del gótico en Inglaterra, el Renacimiento se introduce en fecha sumamente tardía. Su principal y más antiguo representante, Iñigo Jones, que muere en 1652, es un entusiasta paladiano.
Gracias a su prestigio, el tratadista italiano será desde ahora la fuente
de inspiración constante de los arquitectos anglosajones. Su obra capital es el palacio de Whitehall (fig. 288), de Londres, parte sólo del
enorme edificio por él proyectado.
Ese mismo estilo renacentista tardío es el del otro gran arquitecto
inglés Cristóbal Wren (t 1723), que trabaja en pleno período barroco.
En la catedral de San Pablo, de Londres (1675) (fig. 286), la obra maestra de la arquitectura inglesa del siglo XVII, es bien sensible su clasicismo. La cúpula procede del proyecto de Bramante para San Pedro,
y el gran frontón de su fachada es de origen paladiano. Este paladianismo tan arraigado desde tiempo de Jones y que gracias a él enlaza
sin esfuerzo con el neoclasicismo, es trasplantado a los actuales Estados Unidos, donde, vivificado por el neoclásico, continúa pujante hasta
mediados del siglo xix. El es el estilo de las casas de Nueva Orleáns.
CAPITULO XIII
ARQUITECTURA
BARROCA
ESPAÑOLA
E L SIGLO XVII.—Aun siendo la riqueza decorativa una de las características más acusadas de toda la arquitectura barroca, la escuela española se distingue entre todas las contemporáneas precisamente por
la acentuación de esta riqueza ornamental, que no se limita, como en
Italia y en Francia, al interior, sino que cubre las fachadas con profusión y abundancia desconocidas en aquellos países, llevando así a
sus últimas consecuencias uno de los aspectos más peculiares del estilo. En ninguna parte se llega a un descoyuntamiento tan radical de
las formas y conjuntos renacentistas como en las portadas y retablos
españoles. Pero, en cambio, ese dinamismo barroco que se siente tan
intensamente en lo decorativo, no llega en nuestros arquitectos a la
concepción general del templo. Las movidas plantas borrominescas no
hacen fortuna en la arquitectura española. Los ejemplos existentes de
este tipo son tardíos, excepcionales y, como veremos, debidos a razones especiales. Distintivas también del barroco español son las notables diferencias que distinguen a sus diversas escuelas, no solamente
ultramarinas, sino peninsulares, a pesar de sus acusadas características
comunes.
En la arquitectura barroca española, y particularmente en la castellana del primer tercio del siglo, la influencia de Herrera es todavía profunda. La figura más representativa de este momento es Juan
Gómez de Mora (t 1648), cuya portada de la Encarnación (1611), de
Madrid (fig. 286) es de sobriedad casi escurialense. Pocos años después construye la Clerecía (1617), de Salamanca (fig. 290), iglesia de
jesuítas, en que sigue el conocido modelo de Vignola, si bien las torres
y partes altas son ya del siglo XVIII. Gómez de Mora traza algunas de
Figs. 283, 284.—Póppelmann:
El Zwinger, Dresde. Fig. 285.—Sanssouci,
Berlín.
11 fii r ií_i3rrn iil¿
Figs. 286-288.—Wren: San Pablo, Londres.—Gómez
de Mora: La Encarnación, Madrid—Jones:
Whitehall, Londres.
(Delojo.)
Fig.
289.—H. Bautista: Catedral de Madrid.
(Schubert.)
236
el
siglo
xvii
las principales construcciones civiles de su tiempo, como la Plaza Mayor (1617), la fachada meridional del destruido Alcázar, que sólo conocemos por reproducciones (fig. 305) y el Ayuntamiento (1640), todo
ello de tradición aún bastante herreriana, aunque en este último el
proyecto primitivo sufre después grandes alteraciones (fig. 306).
Contemporáneos de Gómez de Mora son los hermanos de la Compañía Francisco Bautista y Pedro Sánchez, autores de la hermosa iglesia
del antiguo Colegio Imperial, hoy catedral (1622) (figs. 289, 292, 293), de
tipo jesuítico derivado del modelo de Vignola y que debe compararse
con la Clerecía de Salamanca. A Pedro Sánchez se atribuye la novedad
de las cúpulas falsas encamonadas madrileñas, con armazón de madera
y tambor octogonal (fig. 294).
A esta misma etapa barroca corresponde la iglesia de las Bernardas de Alcalá de Henares (1617) (figs. 295, 296), de planta ovalada.
Atribuida sin especial fundamento a Gómez de Mora, es posible que
la trazase su constructor, Sebastián de la Plaza. De planta también
ovalada y muy poco posterior es la iglesia de San Antonio de los Portugueses (1624), debida al ya citado Pedro Sánchez. Aunque edificio de
distinta naturaleza, el Panteón de El Escorial (1617) (fig. 291), obra de
Alonso Carbonell, decorada por el italiano J. Bautista Crescenzi, se
relaciona con los dos monumentos anteriores por la forma de su planta,
prácticamente circular, y por su fecha.
Al aproximarnos a mediados del siglo, la arquitectura madrileña
abandona la sobriedad decorativa anterior, y a esa nueva fase que ahora
se inicia corresponde la capilla de San Isidro, en San Andrés (1642)
(figuras 297, 298). La traza Pedro de la Torre, pero intervienen en su
obra varios de los principales arquitectos de la época. Tiene cúpula
sobre tambor octogonal, y su interior, que fué quemado en 1936, era
de la mayor riqueza. Su entablamento exterior es ya plenamente barroco, habiéndose transformado los triglifos en estrechos mutilos cubiertos de follaje.
Además de los monumentos de carácter civil de Gómez de Mora,
ya citados, debe recordarse en primer lugar el Ayuntamiento de Toledo (1612) (fig. 299), obra de Jorge Manuel, el hijo del Greco, en
cuya fachada campean dos torres con chapiteles de tradición escurialense, como los empleados por Gómez de Mora.
La mayor empresa del segundo cuarto del siglo es el Palacio del
Buen Retiro (1631), construido por iniciativa del Conde-Duque de Olivares y dirigido p o r Alonso Carbonell. Pero del amplísimo conjunto
formado por grandes patios con torres en los ángulos sólo se conserva
el llamado Casón, dedicado a representaciones teatrales, y una de las
Figs. 290, 291—Clerecía, Salamanca.—Panteón, El Escorial. (Schubert,
Delojo.)
Figs. 295, 296.—Bernardas, Alcalá. Fig. 297—Capilla de S. Isidro, Madril
(Schubert,
Delojo.)
238
el
siglo
xvii
alas principales, el hoy Museo del Ejército (fig. 307). Flanqueado por
dos torres con agudos chapiteles, su larga sala central es el Salón de
Reinos, que estuvo decorado con grandes cuadros de batallas, entre
ellos la Rendición de Breda, de Velázquez.
Pero el edificio que puede dar mejor idea de la nobleza de proporciones y del aspecto de la arquitectura palaciega de tiempos de Felipe IV es la Cárcel de Corte, actual Ministerio de Asuntos Exteriores (1629) (figs. 301, 302), al parecer, obra también de Carbonell, y
flanqueado por agudos chapiteles escurialenses y gran escudo en el
centro. Sus dos patios gemelos, como los del Hospital de Afuera, de
Toledo, aquí separados por amplia escalera, ofrecen en la planta alta
bellos efectos de perspectiva. A juzgar por los monumentos anteriores, Carbonell es la segunda gran figura de la escuela madrileña de
la primera mitad del siglo. La iglesia de las Carmelitas de Loeches
(1635), cuya fachada es muy semejante a la de la Encarnación, de
Gómez de Mora, lo presenta como un seguidor de éste.
El tratadista de este período es fray Lorenzo de San Nicolás, autor
del Arte y uso de Arquitectura, obra de que se hacen varias ediciones.
En el avance del barroco influye decisivamente el granadino Alonso
Cano (t 1667), que priva a las pilastras de capitel y, sobre todo, crea
un follaje carnoso y de grandes hojas que impera en la segunda mitad
del siglo en Castilla y Andalucía oriental, y una decoración de tableros
superpuestos con entrantes curvilíneos y angulosos, de intensos efectos de claroscuro. Su obra más característica es la iglesia de la Magdolena, y la más conocida, la portada de la catedral, una y otra de
Granada (figs. 303, 304).
Dos artistas que a comienzos del último tercio del siglo hacen dar
también pasos decisivos a la arquitectura madrileña en pro de un mayor barroquismo son Herrera el Mozo (t 1685) y José Jiménez Donoso
(t 1690), ambos, pintores. Herrera interviene en la obra del Pilar, de
Zaragoza (fig. 308), de planta rectangular y con una torre en cada esquina, y es, al parecer, quien introduce en Madrid el empleo de la columna salomónica. Su destruido retablo de Montserrat (1674) es, por
lo menos, uno de los más antiguos en que los numerosos cuerpos horizontales renacentistas se reducen a banco, cuerpo principal y remate, cuerpo principal que es recorrido por columnas salomónicas de
proporciones gigantescas, a ejemplo de la fachada del palacio barroco
italiano. A Donoso se debe la reconstrucción de la Casa de la Panadería (1672) (fig. 309), en el centro de la Plaza Mayor, uno de cuyos arcos
decorativos termina en roleos. La portada de la destruida iglesia de
San Luis (1716) (fig. 300), hoy en la del Carmen, aunque posterior a su
Figs. 298-300.—Capilla de S. Isidro.—Jorge Manuel: Ayuntamiento, Toledo.—
Donoso: Carmen, Madrid. (Schubert,
Delojo.)
Figs. 301, 302—Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
Figs. 303, 304.—Cano: Magdalena, Catedral de Granada.
(Schubert.)
(Schubert, lelojo.)
240
LOS CHURRIGUERA Y PEDRO DE RIBERA
muerte, es probable que se labrase por traza suya. Tiene columnas de
curiosa superficie poliédrica y arco con roleos en los. salmeres.
Los C H U R R I G U E R A Y PEDRO DE R I B E R A . — A fines del siglo xvi se inicia
la última etapa del barroco madrileño, que perdura hasta mediados del
siguiente, y es la denominada churrigueresca. Aunque es excesivo
extender esta denominación a toda la arquitectura española de esta
época y posterior, parece seguro que la influencia de los Churriguera
se extiende a buena parte del país, y lo es, desde luego, que existe un
estilo churrigueresco estricto perfectamente definido.
Los Churriguera constituyen una familia que comienza trabajando
en la corte en el siglo xvii y que en la centuria siguiente se traslada
a Salamanca. Sus miembros principales son José Churriguera, madrileño de nacimiento e hijo y nieto de ensambladores, y sus nietos Joaquín (t 1724) y Alberto Churriguera (t 1740), cuya actividad se desarrolla en Salamanca ya en pleno siglo X V I I I .
Las únicas obras de fábrica seguras que poseemos de José Churriguera son el palacio de Nuevo Baztán (1709) (fig. 312), junto a Loeches,
adornado con gruesos baquetones de escasa proyección y anchas fajas
resaltadas, y la actual Academia de San Fernando. Construida ésta
para casa de Goyeneche (fig. 310), aunque bastante sencilla, tenía
por zócalo grandes peñascos, como la fachada del Louvre, proyectada
por Bernini. Tanto el zócalo como el encuadramiento de los vanos se
retallan bajo la influencia del neoclasicismo al establecerse en ella la
Academia. Capítulo importante de su obra lo constituyen los retablos,
pero tanto en el de San Esteban, de Salamanca (1693) (fig. 313), como
en los restantes conocidos, se limita a emplear las columnas salomónicas de proporciones gigantescas, según hiciera ya Herrera el Mozo
veinte años antes. El mismo catafalco funerario (1687) de la reina
María Luisa (fig. 311), tan celebrado por sus novedades barrocas, sólo
ofrece la de terminar los salmeres del arco en roleos o espirales.
Joaquín Churriguera dirige hasta su muerte las obras de la cúpula de la catedral de Salamanca, pero su obra principal es el Colegio de Calatrava (1717). Su hermano Alberto termina la portada de la
catedral de Valladolid (1729) (fig. 314); es autor de la iglesia de San
Sebastián (1731), de Salamanca, y traza la bella Plaza Mayor (1729),
en uno de cuyos frentes levanta Andrés García de Quiñones el Ayuntamiento (1755) (fig. 316).
Pedro de Ribera (t 1742) es el difundidor del estilo churrigueresco,
llevándolo a sus últimos extremos e imponiéndole un sello personalísimo. Formado probáblemente con José Churriguera, emplea con par-
328-330—FREY CARLOS: Virgen.—LOCHNER:
y Santa
Virgen
Ana.
del
rosal.—WITZ:
S.
Joaquín
331.334.—DURERO: S. Juan y S. Pedro. S. Marcos y S. Pablo. Nacimiento.
Autorretrato.
335-338.—DURERO: Grabado del Apocalipsis. Adán y Eva.—CRANACH : Juicio
de París.
CLOUET-
Retrato.—A,
DE
ARFE:
Custodia,
Custodia, N. York.
S a n t i a g o . — BHCERRIL:
Figs. 305, 306.—Modelo de madera del Alcázar de Madrid—Ayuntamiento,
Madrid.
Figs. 307, 308.—Palacio del Buen Retiro, actual Museo del Ejército.—El Pilar,
Zaragoza.
(Delojo.)
242
LOS CHURRIGUERA Y PEDRO DE RIBERA
ticular preferencia dos temas que serán característicos de la escuela
madrileña, el estípite y el grueso baquetón de sección asimétrica, y,
sobre todo, concibe las portadas con movimiento y riqueza hasta entonces desconocidos en la arquitectura europea. El soporte en forma
de aguda pirámide invertida tiene su precedente en el hermes clásico,
y el mismo Miguel Angel lo emplea como tema decorativo secundario.
Pero la transformación en pro de su forma barroca se opera en el
siglo xvii. En fecha al parecer bastante temprana de esa centuria, y
con características muy semejantes a las que presentará en España, se
encuentra en la iglesia de Bückeburg, en Alemania. Churriguera
lo emplea en algún dibujo, y, en pequeño tamaño, en el tabernáculo
del retablo de San Esteban. El estípite —del latín stipes, estaca, tronco—, según aparece en manos de Ribera, tiene basa y capitel, como
todo soporte clásico, pero su fuste consta de un primer cuerpo en
forma de pirámide invertida, de otro de proporciones cúbicas y de un
tercero pequeño y apiramidado en posición vertical. El estípite barroco
es frecuente en los retablos de todo el mundo hispánico, pero sólo lo
emplean sistemáticamente en las fachadas Ribera (fig. 319) y sus discípulos ,y, como veremos, alguna escuela mejicana. Al baquetón, que
como encuadramiento de vanos (fig. 322) adquiere ya gran desarrollo
en el barroco anterior, le concede Ribera importancia de primer orden,
proyectándolo considerablemente para crear sombras violentas y prolongándolo para que, como el alfiz de tiempos de los Reyes Católicos,
encuadre varios elementos de la fachada.
En la iglesia de Montserrat (1720), una de sus primeras obras, nos
muestra ya los estípites en el campanario, cuyo chapitel bulboso es
ejemplo característico de la evolución dieciochesca de los rectilíneos
modelos escurialenses (figs. 317, 318). Pero donde el estilo de Ribera
alcanza su plena expresión es en las portadas de sus edificios civiles
y, sobre todo, en la del Hospicio (1722) (lám. 349), su obra maestra. El
violento ímpetu ascendente, tan propio del barroco, eleva todo el
conjunto, curvando la cornisa del entablamento y rompiendo la de la
fachada, cuyo trozo central, a manera de penacho, sirve de remate a
la portada. Caprichosas claraboyas horadan las amplias enjutas, mientras ante las del segundo cuerpo dispone unos vasos con típico sentido
barroco del contraste. Concebida la portada como un retablo, un gran
cortinaje la encuadra lateralmente. Por su planta de tipo central, por
el efecto de los chapiteles de las torres y del cimborrio, es muy interesante la iglesia de Nuestra Señora del Puerto (figs. 320, 321).
Sin el recargamiento extraordinario de la del Hospicio, aún se conserva en Madrid toda una serie de portadas (fig. 322) debidas a Ribera
Figs. 315, 316.—Tomé: Universidad, Valladolid.—G. de Quiñones: Ayuntamiento,
Salamanca.
(Delojo.)
Figs. 317-319.—P. de Ribera: Iglesia de Montserrat. Estípite.
(Delojo.)
244
LOS TOMÉ
y sus discípulos. En ellas el balcón suele aparecer ligado a la puerta
principal, y el conjunto se corona con el escudo familiar. Elemento
decorativo capital es el gran baquetón cada vez más prominente y quebrado en complicadas formas mixtilíneas. Sirvan de ejemplo la casa
de Miraflores y la del marqués de Perales. A Pedro de Ribera se debe
también el puente de Toledo (fig. 323).
La iglesia de San José (1742) (fig. 325) es obra anónima que se construye en el estilo tradicional madrileño cuando ya comienzan a imponer su estilo los arquitectos extranjeros de los Borbones.
Los TOMÉ.—Si Ribera representa el punto culminante del barroquismo español peninsular en cuanto a decoración, quien encarna de manera
más exaltada entre nosotros el ansia de espacio del barroco es el leonés
Narciso Tomé, cabeza de la familia de arquitectos decoradores de
ese nombre. Es el autor del Transparente de la catedral de Toledo
(1721) (fig. 324), que cantan sus admiradores contemporáneos como la
octava maravilla. Su hermoso retablo es de ricos mármoles y bronces, y está trazado en perspectiva para fingir una profundidad que no
existe. Para favorecer esa perspectiva con un violentísimo efecto de
luz, cala una de las bóvedas de la giróla y labra sobre ella una enorme
linterna, donde la parte superior del retablo se hace escultura para
terminar fundiéndose en una gloria de pintura. Sumido en la media
sombra del templo gótico, el efecto teatral y deslumbrante típicamente
barroco del Transparente señala una de las metas alcanzadas por el
estilo. A Tomé se debe también el retablo mayor de la catedral de León,
hoy en las Capuchinas de esta población. En unión de sus hijos decora
la fachada de la Universidad de Valladolid, obra de Fray Pedro de la
Visitación (1715) (fig. 315).
LOS
ARQUITECTOS
CORTESANOS
EXTRANJEROS
DEL
SIGLO
XVIII:
JUVARA,
SACCHETTI, BONAVÍA Y CARLIER. VENTURA R O D R Í G U E Z . — P a r a l e l a m e n t e
a
la
arquitectura barroca nacional, que se mantiene pujante en casi toda la
Península durante el siglo XVIII, trabaja en la corte, al servicio de la
nueva dinastía borbónica, un grupo de arquitectos extranjeros, en
su mayoría italianos, enemigos decididos de las exuberancias decorativas españolas. Sus empresas principales son los nuevos palacios
reales, aunque también ejecutan algunos templos. No obstante su parquedad decorativa y su respeto a los cánones clásicos, que los convierten en los patrocinadores del neoclasicismo español, a ellos se
deben las únicas plantas verdaderamente barrocas de tipo borrominesco creadas en España.
Figs. 320-322.—P. de Ribera: Virgen del Puerto. Portada de casa.
(Delojo.)
Figs. 323-325—P. de Ribera: Templete del puente de Toledo.—Tomé: Transparente,
Toledo.—S. José, Madrid. (Delojo,
Schubert.)
246
LOS ARQUITECTOS CORTESANOS DEL SIGLO XVIII
El incendio de 1734, que destruye el viejo Alcázar de los Austrias, obliga a levantar un nuevo palacio, y para construirlo se acude a Juvara (t 1736), el arquitecto italiano que, como queda dicho
más se ha distinguido como constructor de palacios, y que con su moderación casi clásica representa la antítesis del estilo de Pedro de Ribera. Pero muerto poco después, sólo tiene tiempo de trazar un enorme edificio de planta cuadrada, de cerca de medio kilómetro de lado,
con numerosos patios y coronado por una balaustrada rematada en
estatuas. De proporciones muy apaisadas, al gusto francés, al morir
Juvara y encomendarse las obras a su discípulo Juan B. Sacchetti
(t 1764), el edificio gana en altura lo que pierde en superficie, con la
consiguiente multiplicación de las plantas. El palacio adquiere así proporciones italianas (figs. 326, 328, 332). Complétase con cuatro cuerpos
salientes a manera de torreones en los ángulos y otros en los centros,
y los múltiples patios de Juvara se reducen a uno grande central. La
ordenación de la fachada (fig. 327) responde al modelo del palacio Madama, de Turín, ya citado (fig. 296).
Comenzado con anterioridad el de La Granja (1721) (fig. 333), según las trazas del madrileño Teodoro Ardemans (t 1726), concédese en
él gran importancia al templo, que, como en El Escorial, se coloca
en el centro y se remata con chapiteles bulbosos desconocidos hasta
entonces en España. Su gran fachada (fig. 329), obra ya de Juvara, es
de grandes pilastras y columnas de orden gigantesco que arrancando
de tierra recorren las dos plantas del edificio. Frente a ella se extiende
el gran jardín de estilo francés debido a Renato Carlier, en cuyo trazado geométrico aparecen distribuidas numerosas fuentes, abundantemente surtidas de agua por el estanque situado en la montaña vecina.
El palacio de Aranjuez (fig. 348) es, bajo Felipe V y sus hijos,
objeto de tan grandes ampliaciones, que puede considerarse obra de
esta época, aunque se procura ajustarse en cierto modo al estilo del
edificio, construido por Felipe II. Dirige las obras principalmente el
italiano Santiago Bonavía (1760), si bien las largas alas laterales (1775),
ligeramente oblicuas para fingir una mayor profundidad son obra de
Sabatini, el arquitecto de Carlos III. Pero Aranjuez no es sólo el Palacio, sino un pueblo construido para su servicio, con una gran plaza
con la capilla de San Antonio (fig. 340) al fondo, y un dilatadísimo
parque, que tiene su origen en el siglo xvi, y donde se levantan más
tarde bellos palacetes de estilo neoclásico.
La decoración y amueblamiento del gran palacio de Madrid, que
comienza hacia 1760, y de los restantes palacios reales, obliga a crear
varias industrias de lujo, que quedan, según norma corriente del des-
ARQUITECTURA BARROCA ESPAÑOLA
247
potismo ilustrado, bajo el patronato real. Carlos III, al venir de Nápoles (1759), traslada a Madrid su fábrica de porcelana de Portici y
la establece en los jardines del palacio del Buen Retiro, bajo la dirección del italiano Gricci. Allí no sólo se labran jarrones y grupos
decorativos, sino las placas y relieves de temas chinescos con que se
revisten las salas de porcelana (fig. 349) de los palacios de Madrid
(1765) y Aranjuez (1760), ambas con rocalla. En La Granja se instala
la Fábrica de Vidrio (1734), donde se labran los innumerables espejos y arañas necesarios para los palacios reales, y en el Buen Retiro
de Madrid (1721) la Fábrica de Tapices para las sedas y tapices. El
salón Gasparini (fig. 334) es una de las piezas más bellamente decoradas de Palacio.
Estos arquitectos extranjeros no se limitan a construir palacios.
El gran innovador de la arquitectura religiosa es Bonavía, quien en
la iglesia pontificia de San Miguel (1739) (figs. 337, 339) deja ver sus
entusiasmos borrominescos en su fachada convexa, su capilla mayor
de curva indefinida, sus pilastras dispuestas oblicuamente, sus arcos
fajones cruados, sus cúpulas ovaladas de sección en arco carpanel y
sus caprichosas claraboyas treboladas. Análogo deseo de novedades y
de movimiento inspira a su capilla de San Antonio de Aranjuez (figuras 340).
En las Salesas Reales (1750), obra del francés Francisco Carlier
(t 1760), la fundación religiosa real más importante, esos deseos de
novedad y de movimiento borrominesco se atemperan notablemente
(figuras 341, 342). A él se debe además la iglesia del Pardo (figs. 343, 347).
Ventura Rodríguez (t 1785), formado con los maestros de los palacios reales y profesor de Arquitectura de la Academia de San Fernando,
es el primer arquitecto español que se adhiere al neoclasicismo, llegando a ser considerado como el restaurador de la arquitectura española.
Su formación, sin embargo, es barroca, y a él se debe nuestro templo
más típicamente borrominesco; por eso, aunque suele ser incluido en
el período neoclásico, dado el carácter barroco italianizante de la mayor parte de su obra, es preferible estudiarlo en este lugar.
La iglesia de San Marcos (1749), construida para conmemorar la batalla de Almansa, y que no tiene más precedente entre nosotros que
la de San Justo y Pastor, describe en su planta una serie de no menos de cinco elipses y un arco carpanel, con el consiguiente movimiento de muros y pilastras (figs. 350, 351). Análogo sentir barroco
inspira las bóvedas elipsoidales y las claraboyas treboladas de la capilla
de la Virgen del Pilar (1750), de-Zaragoza. El clasicismo de Ventura
Rodríguez se manifiesta, en cambio, en el revestimiento con que reem-
Figs. 328, 329.—Palacio Real, Madrid.—Juvara: Palacio de La Granja.
(Delojo.)
Figs. 330-332.—Escalera del Palacio Madama, Turín.—Palacio de la Virreina,
Barcelona.—Escalera del Palacio Real, Madrid.
(Delojo.)
Figs. 335, 336.—Palacio, Aranjuez. Decoración de porcelana.
(Delojo.)
f
Figs. 337, 338—Bonavía: S. Miguel.
(Schubert.)
Figs. 339-341.—Bonavia: S. Miguel—S. Antonio, Aranjuez.—Carlier: S a l e s a s
(Schubert.)
f i g s . J4/-344.—Carlier: Salesas, Iglesia del Pardo.—Ventura Rodríguez: El Pilar
de Zaragoza.
(Delojo.)
Figs. 345-347.—Contini: Torre de la Seo, Zaragoza. — Rodulfo: Catedral de Valencia. — Iglesia del
Pardo.
(Delojo.)
Figs. 348, 349.—Cabezas: S. Francisco el Grande. Figs. 350, 351.—Ventura
guez: S. Marcos, Madrid.
(Schubert.)
Rodrí-
ARQUITECTURA BARROCA ESPAÑOLA
251
plaza, en 1753, la decoración barroca del interior del templo .(fig. 344).
Ese ideal neoclásico se intensifica en la iglesia de los Filipinos, de
Valladolid (1760) (fig. 356), de planta circular, y en la fachada de la
catedral de Pamplona (1783) (fig. 353). Ventura Rodríguez proyecta
además numerosos monumentos que, por unas razones o por otras, no
llega a ejecutar, pero de los que conservamos los planos. De gran belleza y originalidad son los del Santuario de Covadonga (1780), cuya
construcción se suspende apenas comenzada. Los de San Francisco el
Grande, de Madrid (figs. 354, 355), revelan el gran empeño puesto en
esta obra, que hubiera sido la suya más importante, pero que es encomendada al lego franciscano Francisco Cabezas (t 1773), a quien se debe
el templo circular existente, cubierto por enorme bóveda de treinta y
tres metros de diámetro (figs. 348, 349). De sus obras civiles, la más
importante, aunque no íntegramente suya, es el palacio de Liria (1770),
donde se siguen las normas del palacio barroco italiano (fig. 357).
Buen ejemplo del mismo barroco clasicista, cultivado por Ventura
Rodríguez bajo el patrocinio de la Academia de San Fernando, es la
fachada de la catedral de Lugo (fig. 359), construida por Julián Sánchez
Bort (f 1784).
Además de los arquitectos extranjeros anteriores establecidos en la
corte, deben quedar citados aquí otros que dejan obras en otras partes
del país; en primer lugar, todavía dentro del siglo xvn, los italianos
Juan Bautista Contini y Carlos Fontana. Contini es el autor de la torre
de la Seo de Zaragoza (1683) (fig. 345), coronada por chapitel de tipo
estrangulado, como, al parecer, no se emplea en Castilla hasta la centuria siguiente. Fontana da las trazas del Colegio de Loyola (1684) (figura 358), cerca de Azpeitia, de planta circular. Al alemán Conrado
Rodulfo se debe la portada de la catedral de Valencia (1703) (fig. 346),
que en la convexidad de su calle central delata una intensa influencia
borrominesca que emplean los arquitectos cortesanos sólo varias "décadas más tarde.
ANDALUCÍA: ACERO, LOS FIGUEROA Y HURTADO I Z Q U I E R D O . — E n Andalucía
se construye la última gran catedral española. Centralizado en Cádiz
el comercio de Indias, se hace necesario reemplazar el viejo templo
por otro a tono con la riqueza creciente de la ciudad. Comenzóse en
1729, y el artista elegido es Vicente Acero, quien, al trazarlo (figs. 360,
361), conocedor de la tradición renacentista española, elige por modelo
la catedral de Granada, tomando de ella la capilla mayor circular y,
simplificándola, la organización de los pilares, aunque, como hijo de su
siglo, procura mover la fachada principal siguiendo las normas borro-
252
ANDALUCÍA
minescas. Por desgracia, no llegan a ejecutarse las torres por él concebidas, y la fachada sólo en parte responde a su traza (figura 360).
En Sevilla, el estilo barroco produce ya en el siglo xvn obras de
cierto interés. La iglesia del Sagrario (1618) (figs. 363, 364), de Miguel
de Zumárraga, de hermosas proporciones, revela en su cubierta de
bóvedas vaídas y en las tribunas sobre las capillas cómo su autor se
inspira en la iglesia renacentista del Hospital (fig. 165), de Fernán Ruiz.
Desde el punto de vista decorativo, son jalones principales las yeserías
de los interiores de San Buenaventura y de Santa María la Blanca.
Pero cuando la escuela crea sus obras más representativas es a
fines de siglo. Los materiales preferidos son el ladrillo en limpio, los
paramentos enlucidos y avitolados y el policromo barro vidriado. Leonardo de Figueroa es el autor de la iglesia de San Pablo (1691), donde
el movimiento ondulante de la columna salomónica alcanza al anillo
de la cúpula principal, y de la de San Luis (1699) (figs. 365, 366), de
planta de cruz griega. La cúpula de ésta, también con anillo ondulado,
ofrece una de las más bellas e importantes decoraciones pictóricas del
tipo del P. Pozzo que poseemos en España (lám. 349). Pero su obra
más conocida es el Colegio de San Telmo (1722) (fig. 370), cuya gran
portada de piedra es la creación más monumental de la escuela. Antonio
Matías de Figueroa (t 1792), que gusta de incurvar las molduras de
las portadas con característico ritmo dieciochesco, crea en la iglesia
de Palma del Condado (1780) otra de las obras más típicas de la escuela;
su portada de ladrillo en limpio es de gran finura de ejecución, y su
esbelta torre encalada realza sus líneas con azulejos. La figura 367
reproduce una cúpula gallonada de la escuela de los Figueroa, buen
ejemplo del grado de barroquismo a que se llega en capillas y camarines sevillanos.
La arquitectura civil cuenta con la Fábrica de Tabacos (1750) (figura 368), uno de los edificios dedicados a la industria más amplios y
bien pensados de esta centuria. Es obra del holandés Van der Beer,
y al presente está siendo transformada para adaptarla a Universidad.
Mucho más representativas del estilo dieciochesco de la escuela son,
en cambio, las numerosas casas conservadas en los grandes pueblos de
la comarca. Entre las de Ecija, la del marqués de Peñaflor (fig. 369) se
distingue por su balcón corrido, su gran alero, su patio y sus caballerizas. La del conde de la Gomera (fig. 371), de Osuna, tiene cornisa
rizada de cierto aire hispanoamericano y torreón con mirador.
Personalidad de primera fila dentro de la arquitectura barroca andaluza, aún no bien conocida, es Francisco Hurtado Izquierdo (t 1725),
maestro mayor de la catedral de Córdoba, pero que deja sus principales
Figs. 352-354—Ventura Rodríguez: S. Marcos. Catedral de Pamplona. Proyecto
par S. Francisco el Grande, Madrid. (Schubert,
Yarnoz.)
Figs. 357-359—Ventura Rodríguez: Palacio de Liria— Fontana: Iglesia de Loyola.—
Sánchez Bort: Catedral de Lugo.
254
GALICIA
obras en Granada. En ella traza el Sagrario (1705) (figs. 371, 372), de
planta de cruz griega, con gran cúpula y muy sobria decoración, y, al
parecer, la sacristía de la Cartuja (1730-1742), donde, en cambio, la
decoración barroca posterior a su muerte crea una de sus obras maestras (lám. 350). Flanqueada por especie de estípites, las molduras mixtilíneas recubren íntegramente sus bóvedas y muros, con modelos siempre diversos. Completan la riqueza decorativa del deslumbrante interior
lujoso zócalo de mármol de Lanjarón y cajoneras de maderas ricas,
concha, marfil y plata primorosamente labradas por fray José Manuel
Vázquez. Obras anteriores y seguras de Hurtado son, en cambio, el tabernáculo de mármol de la misma cartuja, cuyas bóvedas gallonadas
de intradós pendiente marcan una meta en el barroquismo de nuestra
arquitectura, y el Sagrario de la Cartuja del Paular.
Los otros dos maestros principales que trabajan en el reino granadino son José Bada, que emplea estípites en el antiguo trascoro de la
catedral, traza la iglesia de San Juan de Dios y alguien piensa que la
Sacristía de la Cartuja, y Gaspar Cayón, que interviene en la rica portada de la catedral de Guadix.
GALICIA: ANDRADE, CASAS NÓVOA, SIMÓN
RODRÍGUEZ Y SARELA.
LEVAN-
TE.—Fundamentalmente dieciochesca, una de las escuelas barrocas de
mayor personalidad es la gallega, que, como la madrileña, emplea con
frecuencia el granito. Pueden distinguirse en ella dos etapas. Con anterioridad a 1740, se caracteriza por el deseo de crear edificios de elegantes proporciones, por sus soportes de tradición clásica y por su decoración plenamente subordinada al conjunto arquitectónico. El fundador
de la escuela es el santiagués Domingo Antonio Andrade (t 1712), autor
de un libro sobre arquitectura y a quien se debe la Torre del Reloj
de la catedral de Santiago (fig. 374). El cubo, recorrido por una serie
de pilastras que hacen sus proporciones más esbeltas, y el campanario, con sus linternas laterales y su bella decoración, forman un conj u n t o elegante y rico, sin recargamiento. Pero el gran maestro de la
arquitectura compostelana es Fernando Casas Nóvoa (t 1751), formado
en las enseñanzas de Andrade. A él se debe la espléndida fachada del
Obradoiro (1738) (lám. 350), que se antepone al viejo templo románico,
y que es, probablemente, la creación más grandiosa del barroco peninsular, dotada de un movimiento ascendente casi gótico. Perfil de fachada de gran catedral gótica es, en efecto, el de sus cinco agudos piñones
decrecientes, que, c o m o otras tantas flechas, lanzan nuestra mirada
al cielo, y a ese mismo anhelo de altura responde el movimiento de las
columnas que, cual camino de luz y sombra, la recorren en toda su
altura. Tras la espléndida fachada, falsa como una decoración de tea-
Figs. 360, 361.—Acero: Catedral de Cádiz.
(Schubert.)
Fig. 362.—Catedral de Cádiz. Figs. 363, 364 —Zumárraga: Sagrario, Sevilla.
(Schubert,
Delojo.)
Figs. 365, 366.—Figueroa: S. Luis, Sevilla. Fig. 367.—Bóveda de la Luisiana.
(Sancho,
Delojo.)
256
GALICIA
tro, se levantan los ricos campanarios suspendidos en el aire por el
ímpetu ascendente de los cubos, mientras la monumental escalera sirve
de magnífico pedestal al maravilloso conjunto, preparándonos con sus
líneas oblicuas para gozar de la teatral escenografía. A Casas se deben,
además, el retablo mayor del templo y la fachada de la iglesia de Villanueva de Lorenzana.
Los sucesores de Casas Nóvoa carecen de su talento y de su sentido de la medida y de la elegancia. Deseosos de crear un estilo nuevo,
es a veces la extravagancia uno de sus rasgos más acusados. En quien
más se acusa la tendencia es en Simón Rodríguez, quien, siguiendo
la misma ruta anticlásica que Alonso Cano, se esfuerza en crear intensos efectos de claroscuro, renunciando radicalmente a la decoración
vegetal y entregándose en brazos de sencillas pilastras, placas recortadas, óvalos y discos lisos, que hacen pensar en una obra de marquetería gigantesca. En su fachada de Santa Clara (fig. 375), los elementos
decorativos se simplifican de tal forma y adquieren tales proporciones, que se diría concebida por un cubista. Aunque mucho menos extremado, a esta misma tendencia pertenece Ferro Caaveiro, autor del
Ayuntamiento de Lugo (1736), y Fernández Sarela, cuya obra principal
es el Cabildo santiagués (1758) (figs. 377, 379). Pero esta segunda etapa
de la arquitectura barroca compostelana termina de una manera dramática cuando, encargado Sarela de la obra de la puerta de la Azabachería de la catedral, trazada por Ventura Rodríguez, al permitirse
ciertas libertades barrocas en la interpretación de los planos, es destituido fulminantemente por la Academia de San Fernando, baluarte ya
del neoclasicismo triunfante. A Sarela se debe, además, la Puerta del
Deán (fig. 376).
Al lado de estas grandes escuelas no faltan en otras regiones arquitectos de valía mal conocidos o grupos de obras que revelan la existencia de otras tantas escuelas menores. Este último es el caso, por ejemplo, de una curiosa serie de iglesias y capillas aragonesas, cubiertas
con bóvedas revestidas por ricas yeserías, en las que el lazo morisco
rectilíneo y curvo es elemento decorativo predominante, delatándonos
la supervivencia del mudejarismo, siempre tan vigoroso en Aragón. El
monumento principal es la iglesia de San Ildefonso, de Zaragoza, pero
deben recordarse además las cúpulas de la Seo, y de las Iglesias de
Calatayud y Maluenda. En Murcia trabajan el anónimo autor de la
portada con estípites de la Santa Cruz de Caravaca (1722); Jaime Bort,
a quien se debe la fachada de la catedral de Murcia (1737) (fig. 378),
sin duda una de las obras más monumentales de nuestra arquitectura,
y el italiano Baltasar Canestro, autor del bello Palacio Episcopal (1748)
348-350—P. RIBERA: Hospicio, Madrid— FIGUEROA: S. Luis,
de la Cartuja, Granada.
Sevilla—Sacristía
354-356.—S. Agustín, Lima.—Iglesia, Yanahuara — S. Lorenzo,
Potosí.
363-365—BERNINI: Longinos. Luis XIV. Tritón, Roma.
Figs. 371-373—Casa del conde de la Gomera, Osuna.—Hurtado: Sagrario, Granada.
(Schubert,
Detojo.)
Figs. 374-376.—Andrade: Torre del Reloj.—Simón Rodríguez: Sta. Clara— FernándczSarela: Casa del Deán, Santiago.
(Delojo.)
17
258
MÉJICO
de la misma ciudad. En Valencia, J. B. Viñes levanta a fines del siglo xvn la esbelta torre octogonal de Santa Catalina (1688), decorada
con columnas salomónicas; pero la obra de verdadero relieve, dentro
de la arquitectura barroca española, es la casa del marqués de Dos
Aguas (1740) (lám. 352), debida al pintor Rovira, quien, como Churriguera en la Academia de San Fernando, labra unos grandes peñascos en el zócalo. En Mallorca, inspirándose el barroco en las viejas
casas góticas de patios con amplísimos arcos rebajados (figs. 382, 383),
crea un nuevo tipo de casa típicamente mallorquína, entre cuyos principales ejemplares figura el Palacio Morell (1763), obra de Gaspar
Palmer.
M É J I C O : LORENZO RODRÍGUEZ Y GUERRERO Y T O R R E S . P U E B L A . — E l barroco español no se limita al ámbito peninsular. España, hasta principios
del siglo xix, se extiende al otro lado del Atlántico por casi toda América, y aún comprende en los confines de Asia las Islas Filipinas. Pobladas estas dilatadas tierras en su mayor parte por mestizos e indígenas
que paulatinamente se han incorporado a la civilización europea, esta
enorme masa de sangre no española que se mezcla con la de los conquistadores deja sentir ya en la época barroca, y en proporciones notables, su presencia en la interpretación del nuevo estilo.
Aunque produce monumentos de primer orden durante el siglo xvn,
la arquitectura barroca mejicana es, sobre todo, dieciochesca. Comienza
a gustar del arco poligonal en el siglo xvn, y manifiesta en la centuria
siguiente un entusiasmo sin igual en ninguna otra arquitectura moderna europea por los arcos y claraboyas mixtilíneas (fig. 384), cuyos precedentes más inmediatos son los hispanoárabes y góticos de fines del
siglo xv. En cuanto al conjunto del templo, el rasgo más característico
es el abundantísimo empleo de la cúpula sobre tambor octogonal, con
frecuencia con rica decoración de cerámica vidriada en la bóveda. Las
torres son de esbeltísimas proporciones.
Entre las varias escuelas que pueden distinguirse en la antigua
Nueva España, que, además del actual Méjico, comprende todo el oeste
de los Estados Unidos, la más importante es, probablemente, la de la
capital, cuyos monumentos suelen distinguirse por la sobria policromía
de su piedra clara de Chiluca y la volcánica oscura o rojiza del tezontle.
Al primer tercio del siglo pertenece el arquitecto Pedro de Arrieta
(+ 1738), maestro formado todavía en el estilo seiscentista, autor de
la basílica de Guadalupe, de planta rectangular, como el Pilar de Zaragoza, con una torre octogonal en cada ángulo. Los arcos de sus puertas
son semioctogonales. Introducido el estípite riberesco por Balbás en
Figs. 377-379.—Fernández-Sarela: Cabildo, Santiago de
Catedral de Murcia.
(Delojo.)
Figs. 380, 381.—L. Rodríguez: Sagrario, Méjico. (Argilés.)
mallorquines.
(Delojo.)
Compostela.—Bort:
Figs. 382, 383— Patios
260
MÉJICO
el retablo de la capilla de los Reyes (1718), al emplearlo el granadino
Lorenzo Rodríguez (t 1774) en las fachadas del Sagrario (1749) (figuras 380, 381), lo hace arraigar en la Nueva España con más fuerza que
en su patria original. Sus riquísimas portadas, cubiertas de estípites,
destacan sobre el tezontle oscuro del muro, que, como consecuencia
de un proceso típicamente mejicano, más que soporte es ya un cerramiento, y puede así rematar en una caprichosa moldura mixtilínea, en
la que ha desaparecido todo recuerdo clásico. A Lorenzo Rodríguez se
atribuyen las dos fachadas de la Trinidad (fig. 385) y San Martín de
Tepozotlán (lám. 353), de no menor riqueza que las del Sagrario. Arquitecto de estos mismos años y autor de otra hermosa obra de la arquitectura hispanoamericana es Diego Durán. Su espléndida iglesia del
pueblecito minero de Tasco nos ofrece otra faceta del barroco mejicano dieciochesco, casi tan rica como la de Rodríguez y de no menor
personalidad.
Guerrero y Torres (t 1792), la última gran figura de la escuela, representa dentro del estilo una cierta reacción. Al menos renuncia al
monstruoso estípite y, pese a sus trazas generales barrocas, reentroniza
la columna en su hermosa portada de la Enseñanza (1778), último eslabón de la brillante serie de las de la ciudad. Aunque inspirándose en
una planta romana, crea en la capilla del Pocito (1777) (figs. 386, 387)
una de las obras más típicas de la arquitectura mejicana. Emplea en
su fachada el arco mixtilíneo y la claraboya en el último momento de
su evolución, y cubre el edificio con una bella serie de bóvedas revestidas de azulejo. La casa mejicana, que a lo largo del siglo ha venido
definiendo cada vez más sus caracteres propios, encuentra también en
Guerrero uno de sus principales creadores. A él se debe la del conde
de San Mateo (fig. 391) y la llamada de Iturbide. De autor desconocido
es la Casa de Azulejos.
Puebla es sede de otra de las escuelas de mayor personalidad de
la Nueva España. Durante el siglo xvn da vida a varios talleres de yeseros que crearon decoraciones interiores tan ricas como la de Santo
Domingo de Oaxaca, y tan originales, ya en fines del siglo, como la de
la capilla del Rosario, de Santo Domingo de Puebla (1690). En la centuria siguiente los interiores de los templos poblanos llegan a extremos de recargamiento no superados. Pero los decoradores poblanos
no se contentan con esas policromías interiores, sino que recubren las
fachadas de sus casas y templos con ladrillos rojizos puestos de plano
alternando con azulejo. Más tarde, esos pequeños azulejos u holambrillas se convierten en amplios tableros con escenas, todo ello fabricado
en la misma Puebla, la patria americana de la cerámica vidriada. Típi-
ARQUITECTURA BARROCA ESPAÑOLA
261
cas creaciones de la escuela poblana son el Santurio de Ocotlán (figura 388), donde, sin embargo, el azulejo no se emplea; San Francisco
y Guadalupe, de Puebla, decorada con grandes tableros de azulejo, y
San Francisco Acatepec, de Cholula, en la que el azulejo cubre totalmente la portada, revistiendo incluso columnas y estípites. En las casas,
a la polícroma decoración del tipo citado se agregan los tejaroces, que
desempeñan papel de primer orden en el conjunto (fig. 390).
Las grandes fachadas con estípites no se limitan a las de la capital.
El estilo de Lorenzo Rodríguez se extiende tan rápidamente por la
región de Guanajuato y se construyen en sus principales poblaciones
tantas y de tales proporciones, que no ceden en riqueza a las de la
capital y comarca. Las fabulosas riquezas hechas rápidamente en las
minas no tardan en reflejarse en monumentos como los de Guanajuato y de las bocaminas de sus alrededores. Incluso en pequeños pueblos
agrícolas como Dolores se labran lujosísimas fachadas cuajadas de estípites.
En realidad, casi todas las grandes poblaciones de la Nueva España
son sede de una escuela barroca con caracteres propios. Salvo la de
Michoacán, que se distingue por su sobriedad y dota a su catedral de
dos majestuosísimas torres, todas tienen por denominador común la
riqueza. Fachada de primer orden, no superada en riqueza decorativa
por ninguna otra, es la de la catedral de la famosa ciudad minera de
Zacatecas, donde el estilo del follaje es de clara inspiración indígena.
En Potosí, la obra maestra de la escuela es el Carmen (1749), e igualmente ricas son las catedrales de Saltillo, Chihuahua, etc. Querétaro
alcanza una de las metas del barroco mejicano por el capricho de sus
arcos mixtilíneos. En Oaxaca, los terremotos hacen que los edificios
pierdan la elegancia típica del barroco de Nueva España.
Aunque de rango artístico más modesto, las misiones franciscanas
establecidas al norte de la actual frontera mejicana dejan dos interesantes series de monumentos. En Nuevo Méjico, en el siglo xvn, emplean un tipo de iglesia de gruesas paredes, generalmente de tapial
o adobe, dispuestas en talud y cubiertas por rollizos con los extremos
salientes por las fachadas laterales.
Las misiones de California, fundadas por los PP. Junípero Serra y
Lasuén, que se escalonan desde San Diego (1769), al Sur, hasta la actual
San Francisco, son construcciones mucho más amplias, que, además
del templo, eco muy apagado de los mejicanos coetáneos, tienen un
gran patio, con salones para graneros, almacenes, carpintería, herrería,
en suma, todas las dependencias necesarias para la educación de la
262
AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL
población indígena y la explotación agrícola, cuyo centro es la Misión
(figura 389).
AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL.—En América central —la vieja Capitanía General de Guatemala—, la ciudad que crea el estilo es la Antigua Guatemala, o simplemente Antigua. Muy influido por el de la Nueva
España, los intensísimos y frecuentes terremotos que arruinan la ciudad en repetidas ocasiones hacen que el esbelto canon mejicano desaparezca y las torres apenas superen la altura de la fachada. Los edificios son achaparrados y sus muros gruesísimos. Después de la fachada
de la catedral, de sobriedad casi herreriana, el barroco seiscentista cubre
ya de rica decoración la iglesia de la Merced. En el siglo XVIII, el estípite, que adopta formas propias en Guatemala, es el tema constante de
las portadas. Monumentos representativos son Santa Rosa y San José,
de Antigua, y los principales maestros, Porres, probable autor del
Santuario de Equipulas, con una torre en cada ángulo y gran cúpula
central, y José M. Ramírez, que lo es de la Universidad de Antigua.
En Cuba, la nota más destacada de su arquitectura barroca es el
arraigo del mudejarismo, que da lugar a un tipo de iglesia, al parecer
de influencia canaria, con artesón en que se multiplican los canes decorativos. Prefiérense los artesones pequeños y múltiples a las armaduras
muy prolongadas, como puede observarse en las iglesias de Guanabacoa. Hacia 1770, la construcción de los Palacios de Gobierno, hoy
Ayuntamiento, y de Correos, hoy Tribunal Supremo, introduce un estilo,
tal vez de ascendencia gaditana, de movidas molduras, pero sin decoración vegetal. La fachada más barroca es la de los Jesuítas, hoy catedral, cuyo interior se cubre de bóveda de crucería de madera, por desgracia destruida recientemente. En estos años se forma la casa barroca
cubana de patio, entresuelo, portadas de encuadramiento mixtilíneo,
grandes balcones de madera y ricas armaduras moriscas.
En Colombia y Venezuela, los arquitectos de los siglos XVII y XVIII
siguen aferrados a las armaduras moriscas. En la primera son característicos los interiores decorados con grandes temas florales, como
las iglesias de Tunja y de Santa Clara, de Bogotá. Tal vez lo más típico
del barroco venezolano sean sus casas de una planta con ricos arcos
mixtilíneos de menuda traza y columnas bulbosas.
En el Ecuador, donde el mudejarismo tan hermosas armaduras produce durante el siglo xvi, se cubren la bóveda y los muros de la Compañía con ornamentación geométrica de lazo. La fachada es de columnas salomónicas de tipo berninesco. De mayor trascendencia es el alternar de arcos de dos tamaños del claustro de San Agustín, primer paso
ele la evolución que se continúa en el Perú.
Figs. 387-389— Plantas del modelo romano y de la capilla del Pocito.
(Argilés.)—
Iglesia de Ocotlán.—Misión de S. Juan Capistrano, California.
(Delojo.)
Figs. 390-393.—Casa de Puebla.—Casa del conde de S. Mateo.—Capitanía
Antigua.—S. Agustín, Lima.
(Delojo.)
General.
Figs. 394-397.—Casa de Torre Tagle, Lima. (Delojo.)—Iglesia
y Torre de los Clérigos,
Oporto.—El Rosario, Ouro Preto.
(Santos.)
264
AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL
En este país, como tierra más castigada por los terremotos que
Méjico, los edificios barrocos carecen de las elegantes proporciones de
los de allí, y las torres, por lo común, son de más escasa altura. En
cuanto a las características generales del estilo, mientras el de Nueva
España adquiere sus formas barrocas definitivas en el siglo XVIII, aquí
conserva, incluso en esta centuria, un cierto aire seiscentista. La portada de la catedral de Lima, obra de Martínez Arrona y de P. Noguera,
inspirada en retablos sevillanos de principios del XVII, ejerce influencia decisiva, y la columna salomónica se emplea en otras posteriores
con insistencia tal, que llega a convertirse en una de las características
del barroco peruano.
En el amplio virreinato peruano se forman varias escuelas, y como
es lógico, la limeña es la creadora del estilo más difundido. La fachada
de San Francisco (1624) ofrece ya los elementos que después serán más
constantes: el paramento almohadillado de gran tamaño, el frontón
roto de brazos enhiestos muy poco curvos y la gran claraboya ovalada.
En el siglo XVIII, en la Merced, a esos elementos agréganse la columna
salomónica y la hornacina; en San Agustín (fig. 393, lám. 354) todas
esas características se intensifican, y la columna salomónica y la claraboya adquieren extraordinario énfasis. Por otra parte, en los conventos
limeños, y en los peruanos en general, contra lo que sucede en Méjico,
concédese particular atención a los claustros. En ellos se sacan las
consecuencias del esquema de arcos alternados de dos tamaños de San
Agustín, de Quito. En el de San Francisco, los arcos menores se macizan para abrir después en ellos grandes claraboyas ovaladas, y todo el
paramento es almohadillado. La arquitectura barroca limeña, siguiendo
modelos medievales peninsulares, crea un bello tipo de fachada en que
los volados balcones cubiertos de celosías de maderas duras son el
elemento más rico y característico. La Casa de Torre Tagle (fig. 394),
hoy Ministerio de Asuntos Exteriores, sin duda el ejemplar más lujoso
de casa limeña, tiene, además, un bello patio, donde el sistema de arcos
alternados de diversos tamaños, propio de los claustros conventuales,
alcanza en su trazado mixtilíneo y en sus contracurvas la última etapa
de su evolución.
En el Cuzco, como consecuencia del terremoto de 1650, se forma
una escuela que labra numerosas portadas como la de la catedral y de
la Compañía y templos como el de San Sebastián, y extiende su influencia a la región del lago Titicaca o del Collao: iglesias de Ayaviri y
Tampa. En el siglo XVIII la prosperidad de esta última comarca da vida
a una escuela propia, cuyo rasgo más acusado es su riquísima decoración de mano indígena labrada a bisel. Sirvan de ejemplo las iglesias
ARQUITECTURA BARROCA ESPAÑOLA
265
de Pomata y Juli. También se distingue por su rica decoración plana
de labor indígena la escuela de Arequipa, la ciudad del Sur, situada
en la ruta del mar a las tierras del Collao. Se crea a fines del siglo XVII,
fecha a que corresponde la fachada de la Compañía, pero sus monumentos más numerosos son ya de la centuria siguiente, entre los que
figura la iglesia de Yanahuara (lám. 355).
En Bolivia, la decoración arquitectónica es de tipo análogo a la del
Collao, siendo una de las obras principales la portada de San Lorenzo
de Potosí (lám. 356). Por la originalidad de la organización de su patio
debe recordarse, además, la Casa de Diez de Medina.
En la Argentina, la arquitectura barroca dieciochesca se encuentra
principalmente en manos de los jesuítas italianos Primoli y Bianchi,
cuyo nombre es españolizado en Blanqui. Debido a ello, aunque la catedral de Córdoba con su cúpula flanqueada por cuatro torrecillas, como
las románicas leonesas, es de acusado acento español, los monumentos
de primera mitad del siglo en que ellos intervienen son da un barroco
muy comedido. A Blanqui sé deben, entre otros, los templos de San
Francisco y la Merced, de Buenos Aires. Obras también interesantes de
este período barroco son las Casas del Cabildo, de Buenos Aires y otras
poblaciones.
PORTUGAL Y B R A S I L . — E l barroquismo portugués se hace ya sensible
en San Benito, de Oporto, obra de Diego Marques. Pero, lo mismo que
en España, la decoración no tarda en invadirlo todo, llegando a su plenitud en el siglo XVIII. Aunque no faltan monumentos importantes en
todo el país, la región más rica es la septentrional, y en particular la
ciudad de Oporto, donde en esta época se decoran con la mayor riqueza
edificios medievales como San Francisco y Santa Clara. Su principal
arquitecto es el italiano Nicolás Nasoni, autor de la iglesia de los Clérigos (1732), bastante cargada de decoración y, sobre todo, con esbeltísima torre (1748) (fig. 395), que, al decir de los escritores portugueses,
es para la ciudad lo que la Giralda para Sevilla. Entre las numerosas
casas portugesas del siglo XVIII es de las más bellas, y de líneas más
movidas, la de San Lázaro, o del Mejicano, de Braga (fig. 399).
La arquitectura portuguesa, como la española, tiene también un capítulo cortesano menos nacional debido a las fabulosas riquezas que,
llegadas del Brasil y de Oriente, convierten a Juan V (1706-1750) en
el monarca más rico y ostentoso de la Europa de su tiempo. Como
Felipe II hiciera en El Escorial, se hace construir en Mafra un enorme edificio que es al mismo tiempo palacio y monasterio (fig. 401). El
monarca prefiere a los planos de Juvara los del bávaro Ludwig, y el
266
PORTUGAL Y BRASIL
inmenso edificio, de proporciones cuadradas, tiene, como el de El Escorial, la iglesia en el centro, aunque en primer plano, y las múltiples
dependencias ordenadas en torno a tres grandes patios. Discípulo de
Ludwig es el portugués Matheus Vicente, autor de la Basílica de la
Estrella (fig. 398), de Lisboa, construida por orden de la reina, en la
que es muy sensible la influencia de la iglesia de Mafra.
En Brasil no faltan los monumentos de los dos primeros siglos, algunos de líneas tan clásicas como los claustros de San Francisco de
Olinda y de San Francisco, de Bahía, pero el apogeo de su arquitectura barroca, lo mismo que en Portugal, corresponde al siglo XVIII.
En la región de la costa la ciudad de Bahía levanta, entre otras muchas, las iglesias del Pilar y del Rosario, y decora con riqueza el convento de San Francisco ya citado, conociéndose gran importancia al
azulejo. En Recife, San Pedro es obra de Manuel Ferreira, y en Belem
trabaja el italiano Landi, autor de la catedral, del palacio de los gobernadores y de otros varios edificios importantes. Río de Janeiro no
tiene verdadera importancia arquitectónica hasta la segunda mitad
del siglo XVIII, lo que, unido a su capitalidad, hace que se distinga
por su estilo metropolitano. Recuérdense las iglesias del Carmen y de
San Francisco de Paula. El descubrimiento de oro y de diamantes en
la región de Minas Geraes da lugar a la construcción de una serie de
templos en los que termina creándose un estilo característico de la
región. Distingüese por el movimiento borrominesco de sus plantas,
de curvas y contracurvas. Dase a este estilo, al parecer no con toda
propiedad, el nombre de Aleijadinho —en castellano lisiadito—, por
el apodo del escultor Antonio Francisco Lisboa (t 1814), que interviene en uno de estos templos. La ciudad más rica en monumentos de
esta escuela es Ouro-Preto (figs. 397, 400, 402), debiendo recordarse
también Congonhas do Campo, cuyo templo del Buen Jesús es el verdadero santuario de toda esta comarca minera.
CAPITULO
ESCULTURA
XIV
BARROCA
ITALIA: B E R N I N I . OTROS M A E S T R O S . — E l deseo de movimiento del barroco, cuyas consecuencias hemos visto en la arquitectura, llega a convertirse también en una obsesión para los escultores. Miguel Angel
llega al último extremo en la expresión del movimiento contenido en
sí mismo, y ese sentido del movimiento es el que heredan sus imitadores manieristas. Ahora el movimiento se dispara hacia el exterior,
y los miembros de las figuras y los ropajes se desplazan hacia afuera.
Los cuerpos rompen esos planos invisibles con que el manierismo los
tenía aprisionados, y se mueven con mayor naturalidad. En ese ímpetu hacia afuera, en esa liberación, los ropajes adquieren personalidad
que nunca han tenido. Sus formas se hinchan, sus plegados se multiplican y arremolinan, y como inpulsado por un vendaval cuya fuerza
crece a medida que avanzan los años, el escultor atiende más al movimiento del paño mismo que a subrayar con él las formas de la figura humana.
A la concepción puramente escultórica del Renacimiento, de planos precisos y líneas vigorosas que parecen palparse con la vista, sucede otra de carácter más pictórico que procura representar más la
apariencia que la realidad misma de la forma, y ya veremos cómo en
el deseo de fingir calidades, contrapone superficies pulidas a otras someramente desbastadas.
Debido a ese movimiento hacia afuera que inspira a la escultura
barroca, ésta no suele concebirse para ser vista aislada y delimitada
en sí. Por lo general, necesita un marco en que ese movimiento se
continúe. Con frecuencia es escultura esencialmente decorativa y forma
parte de retablos, cuyas líneas acompañan sus actitudes.
268
ITALIA
Otra gran aspiración que rige en las artes figurativas barrocas es
el naturalismo de que se tratará al estudiar la pintura de este período.
Conviene, sin embargo, dejar consignado aquí, que, como el barroco
es estilo amigo de extremos, y gusta en su naturalismo de interpretar
expresiones particularmente exaltadas, es dado a interpretar los transportes místicos, que no en vano el éxtasis es uno de los frutos más
abundantes de la Reforma católica.
Como todo el arte barroco, la escultura, por último, es efectista y
procura con frecuencia sorprender la atención del que la contempla,
sobre todo en el genero funerario. Unas veces es un esqueleto el que
inesperadamente surge de una cortina para mostrarnos el reloj de la
vida, otras es el mismo difunto el que parece salir de su nicho o medio
se incorpora en su tumba.
Entre los últimos manieristas miguelangelescos y el nuevo gran
estilo del arte italiano, debe destacarse a Esteban Maderno (t 1636), de
la generación anterior al Bernini, que no duda en representar a Santa
Cecilia con el realismo típicamente barroco, tendida en tierra con un
gran corte en el cuello y el rostro vuelto lo mismo que aparece en su
sepulcro (lám. 372).
Veamos cómo los caracteres más destacados de la escultura barroca aparecen plenamente definidos en el verdadero creador del estilo.
Si para explicar la arquitectura barroca italiana, Bernini (t 1680)
necesita el complemento de Borromini, él es, en cambio, el padre
indiscutible de la escultura barroca. Establecido en Roma, aunque
napolitano de nacimiento, es artista precoz, de gran fantasía y decisión, que no tarda en crear el estilo que impondrá al resto de Europa.
Formado con su padre, colabora ya con él en el Rapto de Proserpina (lám. 367). Si recordamos que es tema análogo al interpretado por
el manierista Juan de Bolonia (lám. 272), se observará cómo se relaja
la composición, al mismo tiempo que el movimiento gana en intensidad. Pero donde su estilo se manifiesta sin trabas es en el David (1619).
El joven héroe que imaginara Miguel Angel derecho, concentrado en sí
mismo, con la mirada fija en el blanco, se convierte en sus manos en
una figura de actitud violenta, representada en el momento mismo en
que va a lanzar la mortífera piedra. El modelado de su cuerpo delata
ya también al gran virtuoso del cincel. Ambos valores, movimiento
expansivo y finura de modelado, se acusan aún más en el famoso grupo de Apolo y Dafne (1621) (lám. 358), que esculpe a los veintitrés
años. Bernini ha elegido el momento mismo del final de la persecución, cuando, al abrazar el dios a la ninfa, los niveos brazos de ésta
se hacen follaje y su blando cuerpo se recubre de duras cortezas. In-
Figs. 398, 399.—Basílica de la Estrella, Lisboa—Casa del Mejicano, Braga.
Figs. 402-404.—San Francisco de Ouro Preto.—Bernini: Transverberación de Santa
Teresa.— Cátedra de San Pedro, Roma.
270
ITALIA
terpretado múltiples veces el poético tema de los rayos del sol y la
fuente por pintores y grabadores, nunca se ha representado como aquí
lo leve del cuerpo que corre ni el contraste entre el suave cutis de la
ninfa y la seca y quebradiza corteza del árbol.
Muchos años después, Bernini vuelve a tratar otro tema del amor y
crea la que será su obra maestra. Pero no de amor pagano, sino de
amor divino: El éxtasis de Santa Teresa (1644) (lám. 357), concebido
como un cuadro (fig. 403) a pesar de ser bulto redondo. Presenta a la
Santa suspendida en el espacio, desfallecida sobre un trono de nubes
horizontales y superficie rugosa, que al contacto con la superficie pulida de los ropajes adquieren calidad vaporosa. El hábito de la Santa
con sus grandes plegados barrocos no acusa las formas del cuerpo.
Lo único que de él vemos nos dice del modo más patético que ese cuerpo no vive: el menudo pie desnudo pendiente en el espacio, la mano
entreabierta que aún apoya sobre el muslo, y, sobre todo, el rostro con
los ojos cerrados y la boca entreabierta. En contraste con la Santa
desfallecida, la fina túnica del ángel flamea y el rostro rebosa de vida
y alegría al lanzar el dorado dardo del amor divino en el alma cristiana anonadada en presencia del Amado.
Al final de su vida, en la Beata Albertoni vuelve a tratar el tema
del transporte místico en forma más sencilla, pero con no menor intensidad (lám. 373).
El sentido teatral y efectista del barroco inspira a Bernini otra
serie de obras de primer orden. En el San Longino (1638) (lám. 363) ese
movimiento expansivo tan propio del estilo, le hace extender sus brazos
en grandiosa actitud, que será ejemplar para sus sucesores.
Pero donde la grandiosidad, la teatralidad y el efectismo del barroco escalan su máxima altura es en sus monumentos funerarios. En el
de Urbano VIII (lám. 366) crea el gran sepulcro barroco de ricos materiales. Preséntanos en él la estatua de bronce del Pontífice, con el
brazo en alto, en elevado pedestal, mientras a sus pies, esculpidas en
mármol, las figuras alegóricas de la Caridad y la Justicia se apoyan en
el sarcófago, del que se incorpora la Muerte para escribir en negra
lámina el nombre del difunto. En el de Alejandro VII (lám. 368) abandona el recuerdo miguelangelesco del sarcófago e imagina una gran
cortina que levanta, de la manera más teatral y efectista, la Muerte,
todavía medio oculta entre sus plegados, para descubrirnos la puerta
del sepulcro y mostrarnos el reloj de arena que cuenta nuestros días.
Cuatro grandes figuras alegóricas femeninas de mármol blanco, perdidas entre el cortinaje de color oscuro, ocupan los cuatro ángulos.
Incluso sepulcros tan sencillos como el de Fonseca (lám. 359), los
ESCULTURA BARROCA
271
concibe con sorprendente originalidad. De media figura y lleno de vida,
parece querer salir del nicho cuadrado en que se encuentra. En realidad,
el escultor se limita a ofrecernos un retrato, género éste en que deja
también la profunda huella de su excepcional talento artístico. Aunque
monumento de otra naturaleza, debe recordarse en este lugar la Cátedra de San Pedro (fig. 404), conjunto apoteósico típicamente barroco.
En el busto de Constanza Buonarelli (lám. 360) y en el del Cardenal
Borghese (lám. 361), tan llenos de vida, puede advertirse no sólo cómo
el naturalismo propio del barroco encuentra en el retrato uno de sus
géneros más propios, sino también la mirada penetrante de retratista
que distingue al Bernini. En el tardío retrato de Luis XIV (1665) (lám.
364) es, sin embargo, la idea del movimiento lo decisivo en el aspecto
general. En la estatua de Constantino, del Vaticano (1663) (lám. 369),
que puede considerarse un retrato ecuestre, rompe con el patrón clásico y adopta el barroco del caballo apoyado sobre las patas traseras.
La Fuente del Tritón (lám. 365) es un bello ejemplo de cómo se
funden en Bernini el arquitecto y el escultor.
La escultura barroca italiana posterior al Bernini es, en realidad,
de estilo berninesco, y, como en tiempos del gran artista, sus principales cultivadores continúan establecidos en Roma. Entre sus contemporáneos debe recordarse al flamenco Duquesnoy (t 1643), que
pasa gran parte de su vida en la Ciudad Eterna, y que, inspirado quizá más por el barroquismo rubeniano que por el berninesco, esculpe
el espléndido San Andrés (1640) (lám. 362), de San Pedro, cuya grandiosa actitud es hermana de la del San Longino; Alejandro Algardi
(t 1654), italiano de la misma generación del Bernini, es su principal
competidor. Formado en el manierismo se deja influir por él, como
se pone bien de manifiesto en el relieve de Atila y el Papa León (1650),
en San Pedro. Su busto de Olimpia Pamphili, aunque sin la vida desbordante de los berninescos, es de un realismo netamente barroco.
Entre los cultivadores de la tradición berninesca durante el siglo
XVIII, los dos nombres más ilustres son Camilo Rusconi (t 1728) y
Felipe della Valle (t 1770), que trabajan en Roma. En Palermo,
Giacomo Serpotta (t 1732) se distingue por su gran sentido decorativo.
FRANCIA.—En la escultura barroca francesa el género religioso
pasa a último término, mientras los temas de carácter mitológico y
alegórico, más de acuerdo con el tono de las lujosas construcciones
reales y del parque de Versalles, ocupan el primer plano. Así como
en España e incluso en Italia continúa siendo la Iglesia el princi-
272
FRANCIA
pal cliente de los escultores, en la Francia barroca, siguiendo el proceso iniciado en el siglo xvi, son el monarca y sus cortesanos quienes solicitan principalmente sus obras. Dado este carácter profano,
es natural que el retrato encuentre especial favor y constituya uno de
los capítulos más interesantes del barroquismo francés, particularmente
en forma de busto.
Los escultores barrocos franceses trabajan preferentemente en mármol y en bronce, como los italianos, y su estilo se encuentra intensamente influido por el de éstos. El más importante del siglo xvn, Puget
(+ 1694), que vive en Marsella al margen del estilo oficial de la corte,
es una buena prueba de la profunda influencia berninesca en Francia.
Estudia en Italia y crea en el relieve de Alejandro y Diógenes una obra
de grandiosidad típicamente barroca, en la que la huella del Bernini
es bien patente. Esa misma grandiosidad es la que caracteriza al Milón
de Crotona (lám. 370), el tema clásico de dolor y de fuerza.
Mientras Puget esculpe estas obras inspiradas por un sano naturalismo barroco, los escultores de la corte, bajo la dictadura del pintor
Lebrun, director de la decoración de Versalles, trabajan en un estilo
hinchado y aparatoso. El más representativo es Francisco Girardon
(t 1715), autor de la gran estatua ecuestre de Luis XIV de la plaza
Vendóme, de París, destruida durante la Revolución. De él conservamos grupos de carácter mitológico como el del Rapto de Proserpina
y el de Apolo y las ninfas, de Versalles, y el sepulcro del cardenal Richelieu (lám. 371), de la iglesia de la Sorbona. Esculpido éste por Girardon siguiendo un boceto de Lebrun, presenta al cardenal acompañado por las figuras alegóricas de la Religión y de la Ciencia, con toda
la teatralidad del estilo berninesco. Antonio Coysevox (t 1720) es el
gran retratista en el que ese estilo adquiere gracia y elegancia francesas, como demuestran, entre otros varios, los bustos de Colbert y
Condé (lám. 376). Entre los retratos de tipo mitológico merece recordarse el de María de Saboya, representada como Diana. Cultiva también el género funerario en forma análoga a la de Girardon.
De los Coustou, discípulos de Coysevox, lo más importante son los
Caballos, del jardín de las Tullerías, obra de Guillermo (lám. 374).
Bajo Luis XV, bien avanzado el siglo xvm, persiste el estilo de la
gran escultura de los días del Rey Sol, y los géneros en que se producen las creaciones más bellas y características son el desnudo de
tema mitológico y el retrato. Uno de los escultores más representativos es Falconet (t 1791), cuyas estatuas del Amor y de bañistas (lámina
375) tienen toda la gracia y ligereza propia del rococó. Concebidas en
pequeño, participan del mismo espíritu que inspira a las porcelanas,
ESCULTURA BARROCA.
273
que no en vano termina siendo el artista director de la Fábrica de
Sévres. El neoclasicismo gana terreno en los principales escultores del
último tercio del siglo que mueren ya en la centuria siguiente. Figura
entre ellos Pájou (t 1809), cuyas obras más atractivas son, sin embargo, las animadas por el espíritu de la corte de Luis XV, como lo prueban su Psique y el retrato de busto de la Du Barry (lám. 377), del Louvre. J. A. Houdon (t 1828) esculpe la Diana, del mismo museo, uno
de los desnudos más elegantes y que mejor expresan el movimiento
de la carrera en la escultura francesa. Pero su labor más valiosa es la
numerosa serie de bustos (lám. 378) en que nos descubre su sano sentido naturalista y sus dotes extraordinarias para sentir y expresar la
vida de sus retratados, que son casi todos los hombres célebres de su
tiempo. Por la vida rebosante de su expresión merece recordarse especialmente el de Voltaire, en cuyo rostro brilla en forma admirable
la sonrisa burlona del viejo enciclopedista.
18
CAPITULO XV
ESCULTURA
BARROCA
ESPAÑOLA
VALLADOLID : GREGORIO F E R N Á N D E Z . — L a escultura barroca española
del siglo xvn continúa empleando la madera con carácter aún más
exclusivo que la renacentista y, como ella, también la continúa policromando. En realidad, el casi total abandono del mármol es debido a
la escasa importancia que ahora tiene la escultura funeraria, pues la
desaparición del sentido pagano renacentista de la gloria terrena hace
renunciar a los grandes monumentos funerarios del período anterior.
Lo que principalmente se cultiva, como en el siglo xvi, es la escultura
de retablo, pero junto a ella adquiere cada vez mayor desarrollo la de
carácter procesional. En el primer tercio del siglo xvn las procesiones
cobran inusitada importancia. Recuérdese que en ese corto plazo de
tiempo tienen lugar las beatificaciones y canonizaciones de San Ignacio, Santa Teresa, San Francisco Javier, San Isidro Labrador, San
Francisco de Borja, etc., y que se da un paso decisivo en el culto de la
Inmaculada después de un sin número de procesiones y rogativas públicas. Las procesiones son espectáculos a cielo abierto que vive toda
población, y cuyo centro es la imagen escultórica. Para responder al
tono eminentemente escenográfico de que forma parte, el escultor, más
que delicadezas de modelado, acusa ciertos valores expresivos muy de
acuerdo con el estilo barroco. Aunque las imágenes de vestir no son
invención de esta época, no faltan escultores de primera fila que hacen imágenes en que sólo se terminan cabeza, manos y pies, mientras
el resto del cuerpo es un mero maniquí para ser recubierto con vestiduras reales.
El siglo xvn es, en efecto, el de los grandes imagineros vallisoletanos y andaluces, y cuando cristaliza la iconografía de la Inmaculada.
ESCULTURA BARROCA ESPAÑOLA
275
Con esta centuria cambia otra vez el panorama escultórico peninsular. La escuela de Valladolid, después de su decadencia de fines
del xvi, cobra nueva vida con Gregorio Fernández, para consumirse
después rápidamente; pareja a ella llega a su máximo florecimiento,
en la primera mitad del siglo, la sevillana, de la que deriva la de Granada. En Madrid, ya muy en segundo término, se puede citar un pequeño grupo de menor importancia, sujeto a la influencia de la escuela
vallisoletana primero y a la de Cano más tarde.
De Gregorio Fernández (1576-1636), que ha de imponer su personalidad a la escultura castellana de la primera mitad del siglo, sabemos
que aparece trabajando en Valladolid en 1605, pero ignoramos su vida
anterior, y, sobre todo, dónde y con quién se forma. Después de personalidades artísticas como Berruguete y Juni se nos presenta Fernández como escultor de preocupaciones estéticas menos complicadas. Hijo del naturalismo barroco, su principal interés está en interpretar la
realidad en el estilo más directo posible, sin detenerse ante el horror
trágico de la muerte. Impulsado por este mismo afán naturalista, gusta de recrearse en el modelado de sus desnudos. En cambio, obedeciendo a esa extraña coincidencia que se da también en la era naturalista
del gótico flamenco, interpreta los ropajes con un convencionalismo en
cierto modo análogo al de los Van Eyck. Probablemente en su deseo
de crear violentos contrastes de luces y sombras —como veremos, el
estilo pictórico coetáneo es el claroscurista del «tenebrismo»— quiebra los ropajes en grandes ángulos y contraángulos como si fuesen de
tela almidonada.
Su primera obra de fecha conocida, el Cristo yacente de la iglesia
del Pardo (1605), lo presenta completamente formado y en una de sus
más típicas creaciones. El Cristo desnudo, de un modelado exquisito,
reclina hacia la derecha su cabeza sobre un almohadón, mostrándonos
su boca y ojos entreabiertos, interpretados con tan vivo realismo, que
llegan a producir una impresión espeluznante, casi desagradable. El
Cristo yacente es uno de sus temas más repetidos, en el que se hermanan la sensibilidad del artista y la de los castellano de su época (láminas 383, 384). Buenos ejemplares son también los de la Encarnación
y de San Plácido, de Madrid, y el del Museo de Valladolid.
Ese mismo sentido trágico es el que inspira el Cristo de la Luz
(lám. 379), del Colegio de Santa Cruz, pues mientras en su cuerpo hace gala el autor de su acostumbrada maestría en la interpretación del
desnudo, en el rostro expresa en forma impresionante el horror de una
muerte dolorosa. En la Piedad, del Museo, el tono decrece, y es más
la soledad y la quietud de la muerte lo que procura interpretar. La
276
SEVILLA
Dolorosa, de la iglesia de la Cruz, nos dice, por su parte, cómo con su
lenguaje declamatorio es capaz de mantener dignamente la competencia con la de Juni (lám. 382).
Menos afortunado es, en cambio, en sus Inmaculadas —un ejemplar en la Encarnación de Madrid—, que tanto se difunden por toda
Castilla. Inmóvil en su ropaje dispuesto con simplicidad rayana con
la monotonía, represéntala muy niña, con el rostro y las manos unidas
dirigidos al frente.
Entre sus estatuas de santos destacan por su monumentalidad la
Santa Teresa, del Museo de Valladolid, y el San Francisco Javier (1606),
de la iglesia de San Miguel.
Gregorio Fernández es también escultor de retablos, entre los cuales son los principales el ya citado de San Miguel, de Valladolid, el
de la Concepción, de Vitoria, y el de la catedral de Plasencia. Pero lo
más bello en este tipo de escultura es el hermoso relieve del Bautismo,
del Museo de Valladolid (lám. 380).
Gregorio Fernández es, por último, el escultor de los enormes pasos de historias de la Pasión, con numerosos personajes, que recorren
la ciudad de Valladolid en los días de Semana Santa. Como es natural
en obras de estas proporciones, la parte de taller, que no se debe a su
gubia, es grande. Entre las más antiguas cuentan el Cirineo y la Verónica (1614) (lám. 381), aquél todavía muy dentro del tardío estilo renacentista de fin de siglo y ésta con la mímica franca y decidida, propia de Fernández. No sabemos en qué grado puede atribuírsele el origen de la nota grotesca tan ostensible en algunas estatuas de los pasos
vallisoletanos de su estilo.
S E V I L L A : M A R T Í N E Z MONTAÑÉS. JUAN DE MESA.—En Andalucía, la escuela más floreciente durante la primera mital del siglo xvn es la sevillana. Antes de q u e imponga su estilo Martínez Montañés, trabajan
en la ciudad andaluza dos artistas que en el tránsito de una centuria
a otra mantienen el estilo manierista derivado de Bautista Vázquez.
Núñez Delgado, que colabora con escultores de la generación anterior
y con el propio Montañés, es amigo de escorzos, perspectivas, actitudes violetas, y telas quebradas con acritud. Su obra maestra es el retablo del Bautista (1614), de San Clemente, de Sevilla. Distingüese también como escultor eri marfil. Andrés de Ocampo (t 1623) es autor del
retablo de Santa María, de Arcos de la Frontera (1608).
El gran maestro d é l a escuela es Juan Martínez Montañés (1568-1649),
que, nacido en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, se forma en Granada con Pablo de Rojas y se encuentra ya en Sevilla, por lo menos,
366-368.—BERNINI:
Sepulcro
de Urbano VIII. Rapto
de Alejandro VII.
de Proserpina.
Sepulcro
372-375.—MADERNA: S a n t a Cecilia.—BERNINI: B e a t a Albertona.—COSTOIJ : C a b a l l o s
d e Marly.—FALCONET: J o v e n e n el b a ñ o .
376-378.—COYSEVOX: Conde.—PAJOU: M a d a m e du Barry.—HOTJDON: SU m u j e r .
379-381.—GREGORIO FERNÁNDEZ: Crucifijo. B a u t i s m o
de Cristo. Verónica,
Valladolid.
382-385.—GREGORIO FERNÁNDEZ: D o l o r o s a , Valladolid. Cristos m u e r t o s , de S a n
Plácido, Madrid y E l Pardo—MONTAÑÉS: Adoración de los Pastores, S a n t i p o n c e .
escultura
barroca
española
277
antes de contar los treinta años. Montañés es de los artistas que llegan
a gozar en vida de fama extraordinaria, y cuyo nombre perdura a través de los siglos. Tirso dice de él que «por sólo en el mundo se señala», y otro contemporáneo suyo le califica por los mismos años de
«asombro de los siglos presentes y admiración de los por venir». El
escultor jienense no tarda en asimilar el tono espiritual de su nueva
patria y en expresarnos con la gubia algunas de las notas esenciales
que siempre han caracterizado a las más importantes manifestaciones
artísticas de la región sevillana. Formado en el manierismo de la última etapa renacentista, sabe captar esa serenidad y ese equilibrio que
constituyen una de las facetas de lo sevillano. La comparación de su
obra con las estridencias expresivas de su contemporáneo Gregorio Fernández pone bien de manifiesto ese sentido clásico que distingue su
personalidad en estos días de barroquismo. El orden y la ponderación
presiden su obra. En el mundo soñado por Montañés los personajes
no realizan acción alguna si no es con gracia, y con una gracia muy
parecida a la que será el principal encanto de Murillo o la que constituye el mérito de no pocas Vírgenes sevillanas del siglo xvi. Sus mismos santos en actitud contemplativa, antes dejan ver en el rostro un
cierto sentimiento de tristeza, sumamente velado por el típico mimo
montañesiano, que un profundo arrebato místico.
Como su obra más antigua conservada se considera el San Cristóbal (1597), de la iglesia del Salvador, donde, si efectivamente es suya,
se nos muestra cultivando el estilo sevillano de fin de siglo antes comentado. Pero su primera gran creación y la que ha servido de base
para reconstruir su verdadera personalidad es el retablo de San Isidoro del Campo, de Santiponce (1609), en las proximidades de Sevilla.
Contiene en el centro el relieve de San Jerónimo penitente, y a los lados los relieves de la Adoración de los Pastores y la Adoración de los
Reyes; otros relieves y estatuas decoran los cuerpos superiores. La
Adoración de los Pastores (láms. 385, 386), compuesta con verdadero
primor, deja ver como en pocas creaciones su sentido innato de la
ponderación y de la belleza. Todas las figuras están agrupadas para
dejarnos ver un bello gesto o un bello perfil. La pareja de ángeles con
las alas enhiestas, como Victorias clásicas, es de lo más hermoso que
ha producido nuestra escultura, y la correspondencia de su movimiento
con el del pastor del lado opuesto y el de la Virgen con el del otro pastor en torno al eje central formado por San José y el Niño, es buen
ejemplo de lo que Montañés conserva del manierismo renacentista.
Completan el conjunto escultórico del retablo las estatuas orantes, también de madera policromada, de Guzmán el Bueno y su mujer, que,
278
SEVILLA
siguiendo el ejemplo de El Escorial, se encuentran en hornacinas en
los muros laterales.
De mayor amplitud es la obra de Montañés en la iglesia de Santa
Clara, de Sevilla, para donde esculpe el gran retablo mayor (1621) y
los cuatro pequeños laterales. En el mayor, los relieves principales
están dedicados a la vida de la titular —la Toma de hábitos, la Bendición del pan, Santa Clara con la custodia seguida por la comunidad—
en los que se manifiesta como uno de nuestros mejores intérpretes de
historias monjiles. Los retablos laterales, mucho más sencillos, sólo
contienen una estatua y un pequeño relieve. Están dedicados a la Concepción, a los Santos Juanes y a San Francisco. El cuerpo de éste, sin
duda la estatua mejor de la serie, delata su estudio de la escultura
clásica, y su rostro de emocionada expresión es excelente ejemplo del
mimo montañesiano. La Concepción presenta las características de las
que después comentaremos.
En nada inferiores a los de Santa Clara son los grandes retablos
de los Santos Juanes, de la iglesia de San Leandro, de Sevilla. La figura del Bautista, casi de bulto redondo, es seguramente de las mejores esculturas de Montañés, y su cabeza de lo más clásico que salió
de su gubia. En el gran retablo de San Miguel, de Jerez, sólo llega a
esculpir el relieve central de la Batalla de los Angeles.
Las obras que han hecho popular el nombre de Montañés no han
sido sus retablos, sino sus imágenes y, en primer lugar, sus Concepciones. Ya queda citada la de Santa Clara, en buena parte de taller,
pero la mejor es la de la catedral (1630) (lám. 387), en la que el artista pone empeño excepcional. El mismo dice, cuando la estaba esculpiendo, que sería «una de las primeras cosas que haya en España»,
y Rodrigo Caro, al contemplarla el año mismo de su terminación, escribe con manifiesta exageración que es «la primera cosa que se ha
hecho en el mundo, con que Martínez Montañés está muy envanecido».
Con un leve movimiento ascendente gracias a la inclinación de la caída
del manto, y desviadas sus manos finas y elegantes para que podamos
admirar su bello rostro, es, indudablemente, una obra maestra de nuest r a escultura. La Concepción de la Universidad es digna de figurar junto a la de la catedral.
En cuanto a imágenes de Cristo consta que le pertenece el de la
Clemencia (1606) (lám. 388), de la catedral. Al comprometerse a labrarlo ofrece el artista que tendría «la cabeza inclinada mirando a
cualquiera persona que estuviera orando al pie de él como que le está
el mismo Cristo hablando», dejándonos así en estas líneas uno de los
textos más expresivos que ilustran la historia de nuestra escultura
escultura
barroca
española
279
barroca. Sus pies aparecen cruzados según la mística visión de Santa
Brígida, habiéndose inspirado para ello en la copia de un Cristo de
Miguel Angel existente en Sevilla. Al decir de Montañés, sería la obra
suya de empeño, que desea que no salga de España, como otras que
ha "hecho para Indias, y, en efecto, es probablemente el cuerpo más
esbelto y bello, y el rostro más finamente expresivo que conocemos
de su mano.
De Montañés es casi seguramente la imagen procesional del Jesús
de Pasión con la cruz a cuestas, de la iglesia del Salvador. Su cuerpo
es un maniquí, para ser cubierto con vestiduras reales.
En la plenitud de su gloria va a Madrid (1636) para hacer una
cabeza de Felipe IV que sirva de modelo a la estatua ecuestre que ha
de esculpir en Florencia Pietro Tacca, y que hoy se levanta ante el
Palacio Real de Madrid. El original de Montañés no se conserva.
El único gran escultor que asimila plenamente el estilo de Montañés, sin salirse de los rasgos esenciales de su estilo, aunque con indiscutible personalidad, es el cordobés Juan de Mesa (1583 t 1627), que
entra en su taller a poco de cumplir los veinte años y muere cuando
aún le quedaban al maestro otros tantos de vida. Es, sobre todo, escultor de imágenes procesionales, en las que, partiendo de los modelos de Montañés, descubre un temperamento más dramático y una
cierta tendencia a la hinchazón de las formas. Sus principales creaciones son Crucificados de cofradías, todos ellos esculpidos en un breve
período de cuatro años: el Cristo del Amor, al parecer de 1618; el de
la Conversión del Buen Ladrón (1619), el de la Buena Muerte (1620)
(lám. 389), el de la Misericordia (1622), conservados en diversas iglesias sevillanas, y el de la Agonía, de Vergara, en Vizcaya. En casi todos
el paño de pureza difiere del de la Clemencia de Montañés, haciéndose
más voluminoso, pero dejándonos ver, para excitar mejor la piedad,
la cuerda que lastima sus carnes. El Cristo que ha hecho popular el
nombre de Juan de Mesa es el del Gran Poder (1620), con la cruz
a cuestas, de la Iglesia de San Lorenzo, que como el de Pasión de
Montañés, es también de vestir.
F E L I P E DE R I V A S Y JOSÉ DE ARCE.—En vida todavía de Montañés, al
principiar el segundo tercio del siglo, comienzan a trabajar algunos
escultores que abandonan el estilo del maestro, y abren una etapa de
transición al pleno barroco de fines del mismo.
Felipe de Rivas (t 1648). que muere un año antes que Montañés,
en el retablo del Bautista, del convento de Santa Paula, reacciona contra el plegar menudo y el modelado preciso de aquél, delatando tam-
280
SEVILLA
bién un gusto por el movimiento ajeno al estilo del viejo maestro. La
comparación del relieve del Bautismo y la cabeza cortada de San Juan,
con esos mismos temas de Montañés en San Leandro, pone bien de
manifiesto la diferencia. Pero el gran escultor de este momento es el
flamenco José de Arce (t 1666) —probablemente Aaerts o Aerts—, autor del Apostolado (1637) (lám. 390), de la Colegiata de Jerez y del
retablo de San Miguel, de la misma población, que comenzara Martínez Montañés. La subida calidad de ambas obras delata a un artista
muy de primera fila, y el barroquismo de su estilo debe convertirlo,
a los ojos de los escultores sevillanos coetáneos, en un revolucionario.
El rompe con ese mundo de actitudes reposadas, de cabelleras minuciosamente interpretadas y paños quebrados en mil dobleces de Montañés, y tan es así, que, para encontrar figuras compuestas con el desenfado de las de Arce, es necesario llegar a los días de Pedro Roldán.
Contemporáneo del Bernini, es muy posible que haya sufrido su influencia, pero tal vez sea más probable que, como su paisano Duquesnoy, se formase al calor del barroquismo rubeniano. Sus últimas obras
son las gigantescas estatuas de piedra de la iglesia del Sagrario, de
Sevilla.
Alonso Martínez, a juzgar por sus obras conocidas, se incorpora
en fecha más tardía a esta nueva etapa del barroquismo escultórico
sevillano. Su obra maestra es la Concepción Grande (1655), de la
catedral.
PEDRO
ROLDAN,
RUIZ
GIJÓN,
LA ROLDANA
Y DUQUE
CORNEJO.—El
úl-
timo tercio del siglo lo llena el antequerano Pedro Roldán (t 1700),
que pasa su juventud en Granada, en el taller de Alonso de Mena,
donde debe de ser compañero de su hijo, el después tan famoso Pedro
de Mena. Trasladado a Sevilla, llega a ser, con sus grandes retablos,
el principal representante del pleno barroco en la capital de Andalucía,
no sólo por el carácter gigantesco de la concepción de sus composiciones, sino por la factura sumaria y pictórica, de tipo berninesco, con
que interpreta sus personajes.
Su obra maestra es el retablo mayor (1679) (láms. 391, 392) de la
iglesia del Hospital de la Caridad, cuya arquitectura se debe a Bernardo Simón de Pineda, el gran ensamblador de la época. Represéntase en la calle central el Santo Entierro, mientras el segundo cuerpo,
q u e es en realidad simple remate, se adorna con las Virtudes. La historia del Santo Entierro está interpretada con criterio esencialmente
pictórico. Dentro del orden gigantesco de las columnas salomónicas,
el artista, valiéndose de la perspectiva, finge un espacio cuadrado so-
escultura
barroca
española
281
bre columnas más pequeñas y cubierto por una cúpula. En este espacio realmente rectangular, pero aparentemente cuadrado, dispone
Pedro Roldán no menos de nueve figuras de tamaño mucho mayor que
el natural. El fondo es de paisaje de bajísimo relieve, cuyo efecto de
profundidad y de incorporación a la escena se ve favorecido por la
perspectiva arquitectónica de la fingida cúpula.
Obra menos lograda, pero también de grandes proporciones, es el
retablo mayor de la iglesia del Sagrario, dedicado al Cristo muerto
sobre las piernas de la Virgen, acompañado por los santos varones y
las santas mujeres. Pedro Roldán es, además, el autor de una de las
principales imágenes de la Semana Santa sevillana, el Salvador en el
momento del Descendimiento, de la iglesia de la Magdalena, que pendiente de unos lienzos de tela real, y recortada su quebrada silueta
en el espacio, patentiza los extremos a que llega el barroquismo escultórico sevillano seiscentista.
Quien pone término a la escultura procesional sevillana del siglo
xvu es el discípulo de Roldán, Francisco Ruiz Gijón. Su Cristo de la
Expiración (lám. 393), sin duda una de las imágenes más populares
de la Semana Santa, es también una de las más bellas y perfectas esculturas de la escuela. Para prestarle movimiento y vida, Gijón aprovecha la técnica suelta y valiente de Roldán. Como en los místicos de
Mena, muerto un año antes, todo lo que significa peso y esfuerzo desaparece. Es el solo espíritu, el simple anhelo divino, el que impulsa
hacia arriba la imagen. El paño de pureza que, como un bello marco, encuadra el esbelto cuerpo del Cristo de la Clemencia de Montañés, y que con sus moñas y su abundancia oculta el de los Cristos
de Juan de Mesa, se convierte en el de Ruiz Gijón en un trozo de tela
que, al presentársenos como agitado por un vendaval que descendiese de las alturas, produce la impresión de que el cuerpo del Salvador se eleva en sentido contrario. Si se el compara con el de Vergara,
de Mesa —también de la Expiración—, fácilmente se advierte cómo
desaparecen el esfuerzo corporal reflejado en la contorsión de la musculatura al apoyar los pies para elevar el tórax, y la hinchazón del
cuello, producida por el esfuerzo y el deseo. Como los Cristos del
Greco, el de Gijón asciende porque su anhelo espiritual lo hace ingrávido.
A esta última fase de la escultura seiscentista corresponde la actividad de la hija de Pedro Roldán, Luisa, la Roldana (t 1704), que se
distingue, sobre todo, por sus grupos pequeños de barro cocido (lámina 396).
282
GRANADA
En el siglo X V I I I la escultura decae en Sevilla considerablemente.
La figura con verdadera personalidad es Duque Cornejo (t 1757), amigo de actitudes violentas, y paños muy volados y agitados por impetuosos remolinos, pero lo mismo que en Sevilla, trabaja en Granada
y Córdoba. En Sevilla deben recordarse sus santos jesuitas, de la iglesia de San Luis, en Granada, la Magdalena, de la Cartuja, y en Córdoba,
los relieves de la sillería de la catedral, su última obra.
GRANADA: ALONSO CANO.— La otra gran escuela barroca andaluza es
la granadina, y el artista que le impone su estilo personal, Alonso Cano, que, formado en Sevilla, no retorna a su patria hasta mediados
de siglo. Con anterioridad a esa fecha sólo merecen recordarse en Granada los nombres ya citados de Pablo de Rojas, maestro de Montañés
y autor de un hermoso Crucifijo de la catedral (1612), y de Alonso de
Mena (f 1646).
Alonso Cano (1601 1 1667) estudia con Martínez Montañés, y permanece en Sevilla hasta 1638, en que marcha a Madrid. Si, efectivamente, son suyas las dos Concepciones, de San Andrés y de San Julián —ésta destruida hace años al ser incendiado el templo—, Alonso Cano tiene un primer período en que sigue con bastante fidelidad
los modelos del maestro. En la de San Julián, se advierte una inclinación en el rostro que permite pensar en otras obras más tardías,
indudablemente suyas. En una y otra, como en las de Montañés, el
manto cae ampliamente sobre ancha peana.
De todas las obras que se consideran fruto de sus años sevillanos,
la única en que está documentada su intervención es el retablo de
Lebrija (1628-1638). En su hermosa escultura de la Virgen con el Niño
(láms. 394, 397), se manifiesta ya una personalidad artística completamente distinta de la de Montañés, con rasgos que perduran en su
obra posterior. Como en sus futuras Concepciones, la esbelta figura
de la Virgen, colocada con admirable aplomo, se mantiene en un perfecto verticalismo. En la mitad inferior del cuerpo, Cano abandona las
anchas proporciones y el menudo plegado de Montañés, y adopta la
fórmula no menos convencional, que seguirá empleando en lo sucesivo, de recoger sus vestiduras, apuntando así la imagen hacia los pies.
La superficie del manto se ondulará más y se hará más barroca, pero
las líneas generales continuarán siendo las mismas.
Alonso Cano marcha después a Madrid, y aunque conocemos alguna escultura ejecutada en la Corte, como el Crucifijo, hoy en Lecároz
(Navarra), y el Nazareno niño, de San Fermín de los Navarros, en
realidad abandona la gubia y se dedica casi exclusivamente a la pin-
escultura
barroca
española
283
tura. En ella crea nuevos tipos y nuevas formas, que son las que, al
regresar a Granada y cultivar de nuevo la escultura, nos ofrece en tres
dimensiones. Sus obras principales del período granadino se conservan en la catedral, donde goza de un beneficio eclesiástico. La diminuta
imagen de la Concepción (1656) (láms. 395, 398), dedicada primitivamente a coronar el facistol, con el continuo fluir y refluir de la superficie de su manto nos dice que hemos franqueado la mitad del
siglo. El verticalismo de la Virgen de Lebrija no ha desaparecido en
ella, pero el enérgico mirar de matrona romana renacentista se ha tornado meditación pesimista. La Virgen de Belén (1658) (lám. 399), también de tamaño pequeño, se nos muestra envuelta en amplios ropajes
de aire muy berninesco. En la catedral se guardan además las cabezas
de tamaño mayor que el natural de Adán y Eva (láms. 402, 403) y de
San Pablo (lám. 401). La de Adán, con el magnífico encuadramiento de
la gran masa de su cabellera, esculpida valientemente en amplios mechones, demuestra que el escultor de figuritas menudas vuelve a sentir la seducción de lo grandioso que le inspira la Virgen de Lebrija.
Ese mismo tono heroico, cargado de grandiosidad miguelangelesca, persiste en el San Pablo, que vuelve el rostro sobre el hombro como el
David del escultor florentino. Eva tiene cierto aire de diosa pagana vista por un seiscentista boloñés. El grupo de mármol del Angel Custodio,
del Museo de Granada, está muy bellamente compuesto.
PEDRO DE M E N A Y JOSÉ DE MORA.—El más importante de los discípulos de Alonso Cano es Pedro de Mena (162811688), que refleja mejor que su maestro algunas de las facetas de la sensibilidad española.
Ultimo de los grandes escultores andaluces, es un temperamento artístico muy diferente del de Cano. Como escultor de la segunda mitad del
siglo, se le imaginaría colaborando en grandes retablos barrocos, como
el de la Caridad de Pedro Roldán; pero lejos de ser así, lo que conocemos de él son imágenes, no complicados relieves, ni grandes composiciones.
Pedro de Mena expresa en sus esculturas los estados del alma, con
una decisión y un estilo tan directo como en vano buscaríamos en
Montañés o Alonso Cano. Las dota de un realismo que aquél no siente
y que éste, tal vez, no gusta de dejarnos ver. Gracias a su maravilloso
dominio de la gubia, la galería de estudios realistas de niños, bellas
jóvenes, ancianos de rostros surcados de arrugas, cuerpos consumidos
por la enfermedad y rostros transidos de dolor que nos ha dejado, no
tiene igual en nuestra escultura.
284
GRANADA
En realidad, Pedro de Mena se forma con su padre Alonso de Mena,
y no con Alonso Cano, puesto que, cuando éste llega a Granada, cuenta él ya los veinticinco. La influencia de Cano es, sin embargo, tan intensa que, durante no poco tiempo, se mueve dentro de sus normas
artísticas, y en algunos tipos, como el de la Concepción, no llega nunca a abandonar sus modelos, A este período corresponde la Concepción
del pueblecito de Alhendín y los cuatro santos del convento del Angel
Custodio, de Granada, en los que casi se limita a seguir a Cano.
La gran obra de su época juvenil es la sillería de la catedral de Málaga (1656-1662), en la que esculpe no menos de cuarenta tableros. En
ella se advierte la liberación de Mena de su maestro, quien, por otra
parte, tampoco puede ofrecerle prototipos para las numerosas imágenes que precisa representar. Aunque ya esboza aquí el tipo de los santos en actitud contemplativa, a que más adelante dará forma definitiva,
su verdadero mérito está en los sorprendentes estudios que nos ofrece
del natural en figuras como el San Antonio, en cabezas como la de
San Isidoro (lám. 404) o en grupos conmovedores como el de San Juan
de Dios con el pobre a cuestas. Equiparable en calidad a los mejores
trozos de la sillería era el bellísimo «tondo» de la Virgen de Belén
(lám. 408), de Santo Domingo, de Málaga, bárbaramente destruido en
1931. Quizá su obra concebida y ejecutada con más amor, en ella inicia sus espléndidos estudios de bellas mujeres.
La década siguiente a la terminación de la sillería del coro debe de
ser fecunda en la labor creadora de Mena. Entonces parece que cristalizan sus principales representaciones de místicos, santos penitentes,
de la Dolorosa y del Ecce Homo. Se ha supuesto que el Greco y Gregorio Fernández han influido en sus tipos de místicos, pero, en realidad, son los de Zurbarán los que ofrecen mayor parentesco espiritual
con los suyos. Son obras cumbres en este género el San Pedro de Alcántara (lám. 405), cuya más perfecta versión es la de San Antón, de
Granada —el de la catedral de Córdoba está fechado en 1673— y el
San Francisco de Asís (lám. 406), de la catedral de Toledo, inspirado
éste en un original perdido de Alonso Cano, y en el aspecto del santo
cuando se abre su sepulcro. Mucho más humanas, aunque dotadas del
más arrebatado fervor místico, son sus estatuas de la Magdalena (lámina 407), del Museo de Valladolid, firmada en 1664, y del convento
de la Visitación, de Madrid. Sus Dolorosas (lám. 409) son esculturas
de bellas mujeres que expresan su dolor o su tristeza con gestos cada
vez más teatrales. Simplemente de busto algunas de ellas, sus ejemplares más característicos son de medio cuerpo, tipo que, si no inventa Mena, interpreta de forma definitiva en nuestra escultura, ins-
386-388—MONTAÑÉS: Adoración de los p a s t o r e s , S a n t i p o n c e . Concepción, Cristo
de la Clemencia. Sevilla.
392, 393.—ROLDÁN: R e t a b l o del Hospital de la Caridad,
GIJÓN: Cristo. (L.
Arte.)
Sevilla—Rui/.
394-397.—CANO:
Virgen
CANO:
de Lebrija. Concepción, Granada.—ROLDANA:
Detalle de la Virgen de Lebrija. (L.
Arte.)
Nacimiento.—
398-403.—CANO: Concepción. Virgen de Belén. San Juan de Dios. San Pablo.
Adán. Eva, Granada.
í
404-407.—MENA: San Isidoro. San Pedro Alcántara. San Francisco.
Málaga. Toledo v Valladolid.
Magdalena,
escultura
barroca
española
285
pirándose probablemente en creaciones pictóricas. Cubre su cabeza con
el manto azul terminado en punta, acompañando el dolor del rostro
con las manos, siempre expresivas y con frecuencia de gran belleza.
Buenos ejemplares son las Dolorosos de Alba de Tormes y de las Descalzas Reales, de Madrid. En los Ecce Homo, que suelen formar pareja con las Dolorosos, es menos afortunado.
Muerto Pedro de Mena, los dos escultores que mantienen más dignamente en Granada la tradición de la escuela, en el tránsito del siglo
xvii al X V I I I , son José de Mora (1642 t 1724) y José Risueño (t 1721). Mejor conocido el primero, su Concepción, de los Santos Justo y Pastor,
se mantiene fiel al prototipo de Alonso Cano, mientras sus Dolorosos
y Ecce Homo se relacionan con los de Mena, aunque su exaltado sentido trágico, un tanto lacrimoso, delata una sensibilidad totalmente distinta. Sirvan de ejemplo el Ecce Homo y la Doloroso de la Capilla
Real. Sus obras más inspiradas son la Soledad (lám. 410), de la iglesia
de Santa Ana, que, si bien se inspira en la pintura del tema de Alonso
Cano, debe a Mora los verdaderos valores que hacen de ella una de las
mejores esculturas de la escuela, y el Crucificado, de San José, de bello
desnudo, en cuyo hermoso rostro el autor expresa con la mayor intensidad y fortuna su hondo sentido trágico.
En la segunda mitad del siglo X V I I I la figura más destacada es Torcuata Ruiz del Peral (t 1773).
MADRID.—Comparada con las escuelas vallisoletana y andaluzas, la
escultura cortesana ofrece aspecto muy pobre. Para Madrid trabajan
Gregorio Fernández y Pedro de Mena, y ya hemos visto que para hacer una buena cabeza de Felipe IV se llama a Martínez Montañés. El
iónico gran escultor que vive algunos años en la corte es Alonso Cano,
y,\^omo hemos visto, durante ese período de su vida prefiere los pinceles a la gubia. Quien afinca en ella de forma definitiva es el portugués Manuel Pereira, que se establece a mediados de siglo. Su obra
más conocida es el San Bruno, de la Academia de San Fernando, y a
él se atribuye el Crucifijo de los Marqueses de Lozoya en la catedral
de Segóvia. Consérvanse también imágenes de su mano en la iglesia
de San Plácido. Escultor de primer orden, pero prácticamente desconocido, es Alonso Villabrille y Ron, que firma en Madrid en 1707 la
excelente cabeza de San Pablo, del Museo de Valladolid, sorprendente
por su expresión y por su primor técnico.
A Madrid llegan en esta época los dos grandes monumentos ecuestres de Felipe III (1613) (fig. 405) y Felipe IV (1640) de la Plaza Ma-
286
MURCIA
yor y de la Plaza de Oriente, obra el primero de Juan de Bolonia, escultor, como hemos visto, todavía renacentista, que presenta el caballo
al paso, y el segundo de Pedro Tacca (fig. 406), según dibujo de Velázquez, que lo imagina levantado sobre las patas traseras haciendo
corvetas. De Bernini se conservan en El Escorial un Crucifijo, y en
el Palacio Real dos estatuitas de bronce de Hércules y de Perseo. El
Museo del Prado posee una estatua ecuestre de Carlos II, de su
escuela.
E L SIGLO XVIII. M U R C I A : FRANCISCO SALZILLO.—A medida que avanza
el siglo XVIII se van agotando las grandes escuelas de la centuria anterior. La de Valladolid, muerta al desaparecer Gregorio Fernández,
apenas vuelve a dar señales de vida. La sevillana, de un florecimiento
más largo, no rebasa con vigor los comienzos del siglo, y la granadina,
la más joven de todas en su etapa barroca, aunque produce todavía
obras interesantes en los primeros años del XVIII, tampoco da vida a
ningún escultor de primera fila. Evidentemente, el clasicismo de las influencias francesa e italiana imperantes en la corte, no favorece el cultivo de nuestra escultura tradicional, pero el hecho es que la arquitectura, que lucha con iguales inconvenientes, continúa durante bastante
tiempo creando obras importantes en varias comarcas españolas. La
realidad es que en el siglo XVIII la escultura policroma sólo vive, con
rango digno de la centuria anterior, en la escuela murciana, y en el
escultor castellano Luis Salvador Carmona.
Murcia, no lejos de Granada, que, como hemos visto, conserva su
vitalidad escultórica hasta bien entrado el siglo XVIII, es ahora la sede
de una nueva escuela, que, en realidad, es la de Francisco Salzillo
(1707-1783). Hijo de un escultor napolitano establecido muy joven en
la ciudad, en ella parece que se forma con su padre y en ella trabaja
durante medio siglo. Es, sobre todo, un escultor de pasos procesionales formados por numerosos personajes, a diferencia de los sevillanos
del siglo XVII. Las estatuas de Salzillo, en general bien modeladas, de
hermosas cabezas y actitudes con frecuencia muy elegantes, suelen producir la impresión de estar concebidas en pequeño. Ante muchas de
ellas se piensa en los Belenes y en las porcelanas, las típicas creaciones dieciochescas. Incluso en las escenas más trágicas y más hondamente sentidas p o r el escultor, suele percibirse siempre esa sensación
de lo bonito, tan dieciochesca.
Después de su labor en el convento de Santo Domingo (1727-1730).
que data de cuando apenas cuenta los veinte años, esculpe ya para la
iglesia de Jesús, que más adelante le encarga sus obras principales
escultura
barroca
española
287
y más conocidas, el paso del Prendimiento (1736) (lám. 415), si bien
la creación en que culmina todo este período de lucha es el grupo de
las Angustias (1741), de la iglesia de San Bartolomé, que le ganó gran
popularidad.
El San Antón (1746), de la Puerta de Castilla, inicia su época más
brillante, durante la que esculpe varios pasos, para la ya citada iglesia de Jesús. En el paso de la Caída (1752) el bello rostro del Salvador,
dirigido al cielo, atrae todo el interés de la escena, y la colocación de
los sayones, que encuadran su figura para que luzca con todo su poder
emotivo, prueba cómo Salzillo sabe componer sus grupos. El de la
Oración del Huerto (lám. 414) es seguramente su obra cumbre. La
Figs. 405-407.—J. de B o l o n i a : Felipe III.—Tacca: Felipe IV.—Sabatini: S e p u l c r o de
Fernando VI.
(Delojo.)
expresión del desfallecimiento del Salvador, cuya espalda descansa sobre
la pierna del ángel; la hermosura de la cabeza de éste (lám. 411), que
con el brazo señala la palmera, y la perfecta armonía con que enlazan
las líneas generales del grupo, convierten este paso en una de las creaciones más bellas de nuestra escultura. A estos dos grandes pasos siguen las tres bellas imágenes de San Juan (lám. 412), la Dolorosa (1756)
y la yerónica. El San Juan, que es una de sus estatuas más elegantes y
mejor\plantadas, está representado en actitud de marchar, recogiendo
su amplia túnica y señalando con el brazo extendido el Camino del Calvario, hacia donde vuelve también la cabeza. Con posterioridad hace
el paso de la Cena, y, por último, pocos años antes de su muerte, el de
los Azotes (1777), con que se cierra la serie de los de la iglesia de Jesús.
El San Jerónimo penitente (lám. 413) debe compararse con el renacentista de Torrigiano (lám. 46) para valorar mejor la dispersión barroca de la forma.
288
MADRID
Discípulo y continuador de Salzillo es Roque López (t 1811).
En Cataluña se distingue, por sus Belenes o Nacimientos, Ramón
Amadeu (1745-1821), si bien sus figuras son valor artístico sólo mediano.
MADRID:
LOS ESCULTORES DE LA ACADEMIA DE SAN
FERNANDO.—PORTU-
GAL.—Bajo la influencia de la nueva dinastía, la escultura se desarrolla
en la Corte de espaldas al estilo tradicional. En primer término, precisa recordar la actividad del pequeño grupo de escultores franceses
que trabajan, durante el reinado de Felipe V, en el palacio de La Granja, cuyos jardines pueblan de figuras mitológicas, al gusto de la Regencia. Llámanse Frémin, Thiérry y Pitué.
Con la fundación de la Academia de San Fernando (1752) y los viajes de nuestros escultores a Roma, organizados de un modo sistemático, comienza a difundirse el barroco tardío extranjero, que termina
desembocando en el neoclasicismo. Las tres personalidades de esta primera fase son el gallego Castro y los castellanos Mena y Carmona. Felipe
de Castro (1711-1775), que marcha a Roma por consejo de Frémin, a
pesar de ser más joven que Mena y Carmona, es el primer director de
la Academia, y no deja de ser significativo que sea él quien esculpa el
relieve conmemorativo del acto inaugural de la institución. En su fondo
aparatoso, como el de un cuadro de Van Loo, y en sus figuras dispuestas en diversos términos, se refleja todo el barroquismo del arte italiano y francés de la primera mitad del siglo. En la Academia se conservan también sus bustos más importantes, entre los que destacan los
de los fundadores: Fernando VI y Doña Bárbara.
El toledano Juan Pascual de Mena (1707-1784), fundador de la Academia y su director desde 1770, sufre en sus comienzos la influencia de
los escultores franceses de La Granja, que, aunque bastante aminorada,
no deja de ser sensible en su monumental fuente de.Neptuno (lám. 417),
del paseo del Prado, de Madrid. Pese a su formación en los modelos
extranjeros, Mena cultiva también la escultura policromada.
El tercero de los escultores citados, Luis Salvador Carmona (t 1767),
es la personalidad más destacada de la escultura castellana del siglo XVIII. Aunque muere mucho más joven, es de la misma generación
que Pascual de Mena, y como él, cultiva la escultura en piedra de carácter monumental; pero lo que constituye su verdadero mérito es la de
madera policromada. Sus creaciones más conocidas son las Piedades
de la catedral de Salamanca y del Oratorio del Olivar, de Madrid; pero
su obra, todavía casi inédita, no deja de ser numerosa.
Los principales representantes de la generación siguiente son Manuel Alvarez (t 1797) y Francisco Gutiérrez (t 1782). Alvarez, discípulo
de Castro, es el autor de la fuente de Apolo, del paseo del Prado (lá-
408-410.—MENA : Virgen de B e l é n (destruida), Málaga. D o l o r o s a , Málaga.—
MORA: Soledad, Granada.
411-413.—SALZILLO: Angel. S a n Juan. S a n Jerónimo,
414-416—SALZILLO: Oración del Huerto.
Murcia.
Prendimiento.—CARMONA:
Piedad.
417-420—MENA : Neptuno.—GUTIÉRREZ : Cibeles.—ALVAREZ : Apolo.—TOLSÁ : C a r l o s
421, 422.—Luis
CARRACCI:
423425.—DOMENICHINO :
Virgen,
M. Bolonia.—ANÍBAL
Roma.
(Alinari.)
Comunión
de
San Jerónimo,
CARRACCI: B a c o
y
IV.
Ariadna,
M . Vaticano.—GUERCINO •
escultura
barroca
española
289
mina 419), cuya arquitectura contribuye en no pequeño grado a la gracia
del conjunto, todavía esencialmente barroco. Gutiérrez, que pasa doce
años en Roma, se nos presenta, en cambio, más dominado por el neoclasicismo en el monumento de Cibeles (lám. 418), del paseo del Prado,
donde la diosa aparece entronizada en su carro. Los leones son obra
del francés Roberto Michel. En el Sepulcro de Fernando VI (fig. 407),
en mármol negro y blanco, en la iglesia de las Salesas Reales, trazado
por Sabatini, el eco barroco berninesco es, en cambio, bastante fuerte.
A esta misma etapa de nuestra escultura dieciochesca pertenece el
valenciano Manuel Tolsá, brillante discípulo de la Academia de San
Fernando, que marcha a Méjico para hacerse cargo, en la recién creada
de San Carlos, de la enseñanza de la escultura. Tanto el relieve de su
mano, conservado en la Academia madrileña, como la Concepción, de la
Profesa de Méjico, hablan de su formación más barroca que neoclásica.
La estatua ecuestre de bronce de Carlos IV, en la que aparece el monarca español vestido a la romana, de seguro el mejor monumento de este
género producido por nuestra escultura, obliga a concederle puesto
muy destacado en la historia del arte español (lám. 420).
En Portugal, el escultor más insigne del siglo X V I I I es Joaquín Machado de Castro (1731-1822), que se forma en Mafra con el italiano Giusti. Es el decorador de la basílica de la Estrella y del palacio de Ajuda,
de Lisboa, pero se distingue principalmente por sus estatuas de barro,
el material empleado con frecuencia en Portugal. Sirva de ejemplo la
de la Caridad, del Museo de aquella población. Por el especial cariño
con que modela sus figuras y escenas populares de pequeño tamaño,
se hace famoso Antonio Ferreira.
19
CAPITULO XVI
PINTURA
BARROCA
ITALIANA
EL ESTILO,—Como arte figurativo, la pintura barroca participa de la
mayoría de los caracteres comentados al tratar de la escultura; es decir, del naturalismo, del afan de movimiento y del gusto por lo efectista y teatral. La pintura, cansada de la perfección clásica renacentista
e impulsada por el naturalismo, no duda en representar con la mayor
crudeza tipos deformes, como El niño cojo, de Ribera, e incluso cadáveres en putrefacción, como los de Las postrimerías, de Valdés Leal.
Ese mismo deseo barroco de realidad hace al pintor considerar como
tema suficiente de un cuadro unos trozos de pescado o la carne sangrande de una vaca abierta en canal, e interpretar en el tono de la vida
diaria muchos asuntos religiosos. Su interés por los más diversos aspectos de la naturaleza y de la vida le lleva, como veremos, a ampliar
considerablemente el número de los géneros pictóricos.
El estudio de la expresión preocupa sobremanera al pintor barroco.
Si Leonardo escribe sobre la sonrisa del ebrio, ahora se pinta un cuadro en que la sonrisa concentra toda la atención del artista, y otros
en que se representan la risa plena, el grito, el terror y el dolor. Este
interés por la expresión deja honda huella en la pintura religiosa. El
ansia mística se pinta con más frecuencia aún que se esculpe, y, en
general, con mayor intensidad. Mientras el Renacimiento procura evitar
la expresión del dolor, el barroco se complace en representarlo en las
escenas de martirio como medio más eficaz para fomentar la devoción.
Las persecuciones de los católicos ingleses y la muerte de los evangelizadores de América y Asia ponen de actualidad la era heroica de los
mártires de los primeros tiempos del Cristianismo, a lo que contribu-
pintura
barroca
italiana
291
yen también el descubrimiento, a fin de siglo, del cementerio de Priscila, y la publicación del martirologio de Baronio.
La necesidad de representar las glorias celestes contempladas por
los místicos o los mártires en el momento de su tránsito, crea un tipo
de composición efectista y espectacular, en la que el cielo, cargado de
luz y músicas angélicas, y orlado de aparatosas nubes, ocupa la parte
superior del cuadro, mientras abajo campea la sombra o la miseria terrena. Esta ansiedad celestial y este deseo de liberarse de la limitación
terrena da lugar al nuevo tipo de pintura decorativa, ya aludida al
tratar de los caracteres del templo barroco. En un principio, las superficies de las bóvedas se decoraban con pinturas donde las escenas aparecen de perfil, como en un lienzo o pintura mural, pero después se
contemplan en escorzo, como vistas desde abajo, y encuadradas por un
celaje de hermosas nubes. En realidad, la pintura barroca se limita en
este aspecto a seguir los pasos dados por Correggio.
El movimiento de la composición se intensifica, y al tranquilo esquema del triángulo equilátero, todo equilibrio, de las Vírgenes rafaelescas sucede el deseo de crear esas grandes líneas diagonales o
simplemente oblicuas que cruzan violentamente las composiciones rubenianas.
En cuanto a los elementos más puramente pictóricos, es ahora de
capital importancia la luz. Si la luz leonardesca hace desaparecer el
fuerte dibujo del contorno florentino, creando su típico esfumado, ahora se reemprende el problema creando una pintura simplista de planos
de luz y de planos de sombra, donde las formas se dibujan con precisión escultórica, pero se termina matizando perfectamente el efecto del
aire iluminado en la forma y en el color. Si la pintura debe al Renacimiento la conquista de la perspectiva lineal, tiene que agradecer al
barroco el dominio de la perspectiva aérea. Al desvalorizarse la línea y,
como consecuencia de ello, el plano, viéndose cada uno en función del
anterior y del posterior, a la visión renacentista por planos reemplaza
la visión en profundidad del barroco.
El pintor barroco aprende de la escuela veneciana no sólo el valor
primordial del color como tinta, sino el valor del modo de ser aplicado como creador de forma y de su intensidad cromática. El proceso
de la factura colorista barroca va, en general, de la lisa y uniforme,
creadora de superficies exaltadoras de los valores plásticos, a la cada
vez más suelta y desenfadada con que se persigue la apariencia de la
forma. Este proceso de desintegración de la factura llega a mediados
del siglo XVII en alguna escuela a extremos que sólo se superarán dos
292
LA ESCUELA BOLOÑESA
siglos después. En la obra de un mismo artista es también frecuente
advertir una evolución análoga.
Aunque la pintura barroca, sobre todo en Italia, continúa empleando el fresco, éste se reduce principalmente a la decoración de las bóvedas. En cambio, se abandona el temple y se generalizan el óleo y el
lienzo. Este último permite la pintura de cuadros de proporciones mucho más grandes que la tabla, y gracias a él los cuadros de los retablos
mayores son todo lo gigantescos que exige el sentido de la grandiosidad de los arquitectos barrocos.
Ya queda indicado cómo los temas pictóricos se multiplican en el
período barroco. La misma iconografía cristiana se enriquece. Los católicos, combatidos por los protestantes, insisten en la representación de
los asuntos condenados por éstos. Así vemos tomar forma definitiva
a la Inmaculada, y pintarse series de escenas alegóricas del Santísimo
Sacramento. De acuerdo con el espíritu de los Ejercicios
espirituales
de San Ignacio, se desmenuzan al máximo los pasajes evangélicos, y
Tiépolo llega a ofrecernos un crecido número de escenas de la historia
de la Huida a Egipto. Las historias de santos se hacen también más
numerosas, y son frecuentes las series de lienzos a ellos dedicados para
decorar iglesias y claustros de conventos. La conquista de Holanda,
tierra de fecunda actividad pictórica, por el protestantismo da lugar
a un mayor interés por los temas del Antiguo Testamento.
La fábula pagana continúa cultivándose, sobre todo, en Flandes y
Francia, donde conserva el tono idealista de tradición italiana, mientras en España y Holanda se interpreta en el plano de la vida diaria.
Pero los que ganan más terreno son los otros géneros profanos.
El retrato se difunde considerablemente, generalizándose el de cuerpo entero y creándose de forma definitiva el de grupo. En alguna escuela, como la francesa, pónese de moda el retratarse de dios pagano;
mientras en otras—la española sobre todo—no falta algún retrato de
dama con atributos de santa. El paisaje, convertido en género independiente, adquiere importancia extraordinaria, y dentro de él se crean
los más específicos de marinas, de batallas navales, etc. Aparece el cuadro de arquitectura, el de interior con escenas caseras, galantes, etcétera; el de bodegón con figuras, por lo general de medio cuerpo, comiendo, bebiendo o jugando; el de naturaleza muerta, de carnes, pescados o frutas; el de flores, el de animales, etc. Todo ello trae como consecuencia la especialización en cada uno de esos géneros pictóricos de
numerosos artistas.
LA ESCUELA BOLOÑESA: Los C A R R A C C I . — L a reacción contra el manierismo florentino y romano que ve en ciertos aspectos de Miguel Angel,
PINTURA
BARROCA
ITALIANA
293
Rafael y Correggio, la única fuente del verdadero arte radica en Bolonia,
precisamente la ciudad dominada por Peregrino Tibaldi (t 1595), el
artista que pasa su vida repitiendo más o menos fielmente el estilo
de la Capilla Sixtina. Este movimiento boloñés que propugna un estilo
ecléctico de base más amplia y produce sus primeras obras importantes hacia 1580, sólo es estilo de vanguardia durante unos treinta años,
si bien la escuela perdura e incluso crea algunas de sus personalidades
más destacadas en el segundo cuarto del siglo xvii.
El eclecticismo boloñés es obra de un pintor de más fuerza de voluntad que dotes artísticas excepcionales. Luis Carracci (t 1619) no se
descorazona cuando, en Bolonia, su primer maestro quiere quitarle las
ilusiones de dominar la pintura, ni cuando, en Venecia, el Tintoretto
no le concede atención alguna. Marcha entonces a Florencia y a Parma, y, a la vista de las obras allí existentes, forma su propio estilo,
en el que trata de fundir todo' lo que considera más excelente en cada
maestro. Al regresar a Bolonia, despúes de imponerse a sus paisanos, hace que sus dos primos más jóvenes, Agustín (t 1602) y Aníbal
(t 1609), viajen también por Italia y adquieran un estilo igualmente
ecléctico, formado, sobre todo, en los frescos de Correggio y en los
lienzos del Veronés. Generalmente unidos los tres, comienzan a trabaj a r en su patria hacia 1580, constituyendo un verdadero triunvirato pictórico que termina por extender su estilo a casi toda Italia y a buena
parte de España y Francia. En 1585 fundan la famosa Accademia dei
Desirosi o degli Incaminnati, el centro de enseñanza que sirve de modelo a las modernas escuelas de Bellas Artes. Con ella los Carracci reemplazan el viejo sistema del maestro que enseña en su taller al aprendiz por una institución donde, además de las enseñanzas puramente
técnicas, se dan clases de anatomía, en las que un médico explica sobre el modelo vivo, de diversas enseñanzas teóricas y de historia de
la pintura. Periódicamente, por último, se distribuyen premios entre
los alumnos más aventajados.
Hasta fecha reciente se ha creído en la autenticidad de un soneto
de Agustín Carracci elogiando a Nicolo dell' Abate que se consideraba
el programa del eclecticismo boloñés. Según ese soneto quien quisiese
hacerse buen pintor habría de aprender el dibujo en la escuela romana, el terrible camino de Miguel Angel, la verdad del Tiziano, el estilo
puro de Correggio y la verdadera simetría, es decir las proporciones
de Rafael. Hoy sabemos que ese soneto es pura invención del siglo
xviii, con lo que el eclecticismo Carracciesco resulta, más intuitivo que
programático.
294
LA ESCUEL4 BOLOÑESA
Luis Carracci, en su Virgen con santos (lám. 421), tenida por su obra
maestra, descubre, por encima de los escorzos, del movimiento de algunas figuras y de la iluminación de estirpe correggiesca, un cierto sentido barroco de la grandiosidad. Encontrándose muy lejos de ser un
temperamento apasionado, es indudable que a la premiosidad y al preciosismo manierista ha sucedido un moderado ímpetu barroco.
La Comunión de San Jerónimo, de la misma Pinacoteca de Bolonia, de Agustín Carracci, dotada también de indudable grandiosidad,
muestra, en cambio, las preferencias de su autor por el arte jugoso
de los venecianos. Aníbal se hace famoso por sus numerosos asuntos
de composición sencilla y estilo tan falto de nervio y tan dulzón, que
llega a empalagar. El Sueño del Niño Jesús, el llamado «Silencio de
Carracci», es una de sus creaciones más típicas de este género.
Después de haber pintado al fresco los tres Carracci varios palacios de Bolonia, Agustín y Aníbal marchan en 1595 a Roma para decorar el del cardenal Farnesio. Se comprende su triunfo sobre el manierismo agonizante representado por Federizo Zúccaro. El único que
puede hacerles sombra es Caravaggio, y no cultiva ese género de
pintura. El eclecticismo boloñés entronizado así en la capital del mundo artístico, se difunde rápidamente. Los Carracci, inspirándose en
Miguel Angel, Rafael y el Correggio, y estudiando las antigüedades romanas, son quienes realmente sacan, en esta decoración de carácter
mitológico de la galería del Palacio Farnesio, las últimas consecuencias del arte pagano de Rafael, que la Reforma Católica impide desarrollar en sus cuadros religiosos. El genio director debe de ser Agustín,
cuyo temperamento se encuentra tan lejano de los ideales reformistas
católicos, que llega a abrir algún grabado de carácter lascivo. En el
arranque de la bóveda del Palacio alternan los atlantes simulados de
mármol, con desnudos y medallones bronceados, mientras en el gran
cuadro central se desarrolla la historia de Baco y Ariadna (lám. 422),
que avanzan en alegre tropel exhalando en sus desnudos la sensualidad de un paganismo plenamente asimilado. Animado por el mismo
espíritu, el Triunfo de Galatea es otra de las escenas más decorativas
y mejor compuestas de los Carracci. Ambas están vistas lateralmente,
como en una pintura de caballete. La trascendencia de estas grandes
composiciones es considerable. Son el jalón inmediatamente anterior al
barroquismo de Rubens y principal fuente de inspiración del arte francés de Luis XIV.
GUIDO R E N I , EL GUERCINO, DOMENICHINO Y ALBANI.—Las dos grandes
figuras de la segunda generación de la escuela boloñesa y las que le
inyectan nueva vida, son Reni y el Guercino.
P I N T U R A BARROCA
ITALIANA
295
Guido Reni (+ 1642) es un discípulo de los Carracci que duda en
un principio entre el estilo de éstos y el naturalismo de intensos contrastes de luces y sombras del Caravaggio, hasta el punto de que llega
en sus comienzos a pintar alguna obra tan plenamente caravaggiesca
como la Crucifixión de San Pedro, del Vaticano. Decidido, al fin, por
el gran estilo decorativo de colores claros y de hermosas figuras con
bellos rostros de aquéllos, llega a ser uno de los principales cultivadores del eclecticismo boloñés. De gran capacidad técnica, aunque un
poco frío de inspiración, prueba su talento el que Aníbal Carracci, celoso
de su valer, no le deje colaborar en el Palacio Farnesio.
Al terminar su pintura de la Aurora (1609) (lám. 425), el mismo año
de la muerte de Aníbal Carracci, todos le consideran en Roma el sucesor de éste. Nadie duda que aquella gran composición al fresco con
que decora la bóveda del Casino Rospigliosi es obra de la categoría de
la del Palacio Farnesio y digna heredera de las grandes pinturas murales de Rafael. Concebido a semejanza de Baco y Ariadna, como un
gran lienzo sin muchas preocupaciones por escorzos y efectos de perspectiva, presenta al dios Apolo en un carro tirado por briosos corceles
avanzando al galope sobre las nubes, rodeado por el bello cortejo de
las Horas y precedido por la Aurora sembrando flores sobre la tierra.
Guido Reni es también uno de los grandes pintores barrocos de
temas religiosos (lám. 426). Algunas de sus creaciones, como la Magdalena en actitud extática y teatral, tan fofa de carnes como de expresión, alcanzan gran popularidad a juzgar por el gran número de
copias conservadas. La Judit del Palacio Spada, de Roma, muestra la
honda huella dejada en él por Caravaggio, y el retrato del Cardenal
Spada, en la misma colección, habla de sus dotes para cultivar este
género.
Si Guido Reni se mantiene, en lo esencial, fiel a las normas de los
Carracci, Francisco Barbieri, el Guercino (t 1666), algo más joven que
él, trae nueva vida al eclecticismo boloñés vivificando el estilo decorativo de aquéllos con el claroscurismo y el amor a la naturaleza de
Caravaggio y el colorido veneciano. Su gran pintura de la Aurora
(1621) (lám. 424), del Casino Ludovisi, de Roma, es la última gran creación de este tipo de la escuela boloñesa, donde, debido probablemente
a la influencia veneciana, se abandona ya el punto de vista lateral adoptado por los Carracci y Guido Reni y se presenta la escena contemplada desde abajo, en violento escorzo sobre un celaje en el que la
mirada se pierde. El claroscuro es también más intenso que en sus
predecesores. Ese claroscurismo de influencia caravaggiesca es todavía
mucho más sensible en su gran lienzo del Entierro de Santa Petronila
296
EL TENEBRISMO
(lám. 427), que se considera su obra maestra. Comparado con el Santo
Entierro, de Caravaggio, al mismo tiempo que descubre el origen de
lo bajo del punto de vista, delata, con el mayor aparato de sus composición, todo lo que ha prosperado el barroquismo. Su estilo colorista
revela cómo Guercino ha sabido asimilar la blandura veneciana.
Discípulos de menos categoría de los Carracci son el Domenichino
y Albani. Domenico Zampieri, el Domenichino (t 1641), aunque la falta
de nervio corriente en la escuela se hace en él bastante sensible, crea
en la Comunión de San Jerónimo (1614) una de las principales obras
de la pintura barroca (lám. 423). Copia bastante fiel de la de Agustín
Carracci, lo monumental del fondo presta mayor grandiosidad al conjunto y la luz destaca las diversas partes del grupo haciendo su composición más clara; pero es el agotamiento físico del rostro del santo,
expresado con intensidad típicamente barroca, lo que centra rápidamente el interés del que contempla el cuadro. Cultiva también el género mitológico —Triunfo de Diana, de la Galería Borghese, de Roma—,
género en que se distingue especialmente Francisco Albani (t 1660).
Pintor éste que concibe todo en pequeño, sus personajes son unos
graciosos muñecos de rostros angelicales e infantiles en los que el espíritu pagano que inspira al Correggio muere esterilizado por el sentimiento de castidad de la Reforma Católica. Sin el grano de sensualidad renacentista, sus insípidas creaciones mitológicas le conquistan, sin
embargo, fama muy superior a sus propios méritos. La Danza de Amores, de la Pinacoteca Brera, de Milán, es muy representativa de su personalidad artística.
E L TENEBRISMO: CARAVAGGIO.—Un año después que Aníbal Carracci,
muere en la playa de Porto Ercole, rodeado por unos pescadores, víctima de la fiebre y de las heridas recibidas en su último altercado,
Miguel Angel Caravaggio (t 1610). Nacido en el norte de Italia, después
de estudiar en Milán se establece en Roma, pero su carácter violento
y pendenciero convierte su vida, sobre todo en su última parte, en
una serie ininterrumpida de duelos, muertes, fugas huyendo de la justicia y peticiones de indulto. Así, cuando el porvenir se le presenta ya
diáfano en la Ciudad Eterna, tiene que abandonarla y huir a Nápoles.
Desde allí marcha a Malta, y después peregrina por Sicilia. Al permitírsele regresar a Roma, ya hemos visto cómo muere antes de cumplir
los cuarenta.
Lo mismo que su vida, la actitud artística del Caravaggio es de
franca rebeldía f r e n t e al arte ecléctico boloñés. Caravaggio ve la obra
pictórica desde un ángulo mucho más estrecho, pero también desde
P I N T U R A BARROCA
ITALIANA
297
un punto de vista más original. Al situar en el primer plano de su
interés el problema de la luz, inicia una de las grandes conquistas del
arte barroco. Comenzada su formación en tierra lombarda, fecundada
por el estilo leonardesco, es natural que se sienta atraído por el claroscurismo. Pero mientras en el maestro florentino el claroscuro está ligado al esfumado de los perfiles y a la suavidad en el tránsito de la
luz a la sombra, en el Caravaggio la luz se proyecta sobre la forma
con violencia y su contraste con la sombra es brusco e intenso. Si la
de Leonardo es una luz suave como la sonrisa de sus rostros, la del
Caravaggio es intensa como la luz artificial en la noche o el rayo de
sol en la oscuridad. Para crear estos intensos efectos de luces y sombras refiere uno de sus biógrafos que pintaba con luz de sótano, es
decir, con iluminación muy alta y única, a fin de que las paredes permaneciesen en la sombra. A ello se debe el nombre de tenebrismo con
que se conocen su estilo y el de sus imitadores.
Su actitud no es menos decidida frente al idealismo renacentista,
hasta el punto de convertirle en un temprano campeón del naturalismo
barroco. Poco amigo de la noble arrogancia con que el Renacimiento
gusta de imaginar sus personajes, los interpreta él en tono tan naturalista que, sobre todo en alguna historia religiosa, llega a provocar
airadas protestas. Salvo en casos muy aislados, más que el deseo de
ahondar en la representación realista, adviértese en Caravaggio el de
humanizar los personajes divinos, aunque manteniéndose dentro de
los límites propios del idealismo italiano. Ello no obstante, no pocas
de sus obras descubren en él un prurito de rebuscamiento en la composición para crear violentos escorzos, de estirpe poco naturalista.
Su primer grupo de obras importantes es la serie de San Mateo.
En la historia de San Mateo y el ángel, si el tipo poco distinguido de
aquél explica las protestas antes aludidas, la rebuscada actitud del
ángel habla de su preocupación por el escorzo. De gran tamaño, las
figuras ocupan la casi totalidad del lienzo. En la Vocación del Santo
ofrece la escena, corriente en el tenebrismo, de varios personajes en
una oscura sala en torno a una mesa violentamente iluminada desde
la parte alta de uno de los lados.
En los dos cuadros compañeros de la Crucifixión de San Pedro y
de la Conversión de San Pablo (1600) se muestra aún más lejano de
las normas renacentistas. Las figuras, proporcionalmente mayores, llenan la superficie, y si en el primero, las actitudes, dentro de sus intensos escorzos, procuran ser vulgares, en el segundo, el caballo, en violento escorzo, con la grupa vuelta al espectador y el santo con los
298
EL TENEBRISMO
brazos clamantes hacia el cielo, delatan una preocupación efectista netamente barroca.
El rebuscamiento en la composición y en el punto de vista es manifiesto en el Santo Entierro (1602) (lám. 426), donde el autor imagina el sepulcro en primer lugar y al espectador muy en bajo, casi
en la fosa misma, para que contemple la escena en escorzo muy acusado. Los gestos y los tipos son poco distinguidos. Si se vuelve la mirada al Santo Entierro, de Rafael, imaginado como un desfile de bellas
actitudes, se comprenderá el largo camino recorrido por Caravaggio
para llegar a llamarnos la atención, incluso sobre las deformidades de
los pies de uno de los santos varones. Donde su arte de componer se
muestra menos rebuscado, su iluminación más típicamente tenebrista
y más efectista y su realismo más insolente es en el Entierro de la
Virgen (1605) (lám. 429). El tomar por modelo para la figura de María
a una pobre mujer ahogada en el Tíber, con el vientre hinchado, es
superior a lo que puede soportar el ambiente clásico romano, y la
protesta termina por hacer retirar el lienzo del templo para donde se
pinta. Ni la grandiosidad de la composición, dentro de su aparente sencillez, ni la forma admirable como el intenso claroscuro valoriza el
contenido trágico del tema, creando uno de los cuadros más impresionantes de la pintura barroca, logran compensar a sus contemporáneos
del desacato que significa el realismo de Caravaggio para el sentido clásico y para la piedad.
Dadas sus preocupaciones naturalistas, es lógico que Caravaggio
cultive el cuadro de costumbres, que tanto éxito tiene entre sus sucesores. Ya en los primeros tiempos pinta la Mujer tocando el laúd y
unos Jugadores de cartas, a los que siguen otros como la Mujer diciendo la buenaventura, todos ellos de figuras de medio cuerpo. Su
Cesta de frutas, de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, es testimonio
de la amplitud de su interés naturalista. Con este mismo criterio interpreta el tema mitológico de Baco (lám. 430).
La influencia del tenebrismo y del naturalismo caravaggiesco durante la primera mital del siglo xvii es extraordinaria, no sólo en Italia, sino en el resto de Europa. Etapa no bien conocida de la pintura
italiana, cuenta con nombres como Manfredi, O. Gentileschi, Caracciolo, etc. Pero el único tenebrista que trabaja en Italia capaz de competir en personalidad con Caravaggio es el español Ribera, que pasa
casi toda su vida en Nápoles, y de quien se trata más adelante.
Los DECORADORES LE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO.—La principal creación de la escuela romana de la segunda mitad del siglo es la pintura
P I N T U R A BARROCA ITALIANA
299
decorativa de bóvedas y techos, e n ' l a que el barroquismo triunfante
alcanza una de sus últimas metas. En ella se continúa el estilo decorativo boloñés. El que abre francamente esta nueva etapa barroca es
Pietro de Cortona (t 1669), casi riguroso coetáneo del Guercino. Inspirándose aún más en las bóvedas del Correggio que en las decoraciones boloñesas, concede al escorzo de la figura humana y a las nubes
toda 'a importancia que resta a la trama arquitectónica. En su gran
techo del Palacio Barberini (1633), de Roma, que pinta por los mismos años en que Bernini traza el Baldaquino, echa las bases del nuevo
estilo decorativo del pleno barroco (lám. 431).
Pero quien le hace recorrer el último estadio de su evolución es el
jesuita Andrea Pozzo (t 1709), cuya actividad corresponde ya al último
tercio del siglo xvn. El pone al servicio de ese deseo de espacio infinito, tan característico del barroco triunfante, un dominio excepcional
de la perspectiva arquitectónica. Gracias al gran escenógrafo que en
él existe, sus bóvedas producen la ilusión de que los muros del templo
se prolongan en pisos y más pisos, con galerías, columnas y entablamentos, hasta perderse en las nubes. El Triunfo de San Ignacio, de
la bóveda de su iglesia de Roma, es su obra cumbre y la que, por
tanto, representa la meta de este tipo de pintura decorativa (lám. 432).
Ilustre cultivador del mismo estilo es su coetáneo el genovés Baciccia
(t 1709), autor del gran fresco del Triunfo de Jesús, de la iglesia de
Jesús, también de Roma.
Con ese tipo de pintura decorativa del pleno barroco, aunque corresponda ya al siglo X V I I I , se encuentra relacionada la de escenografía, cuya ilusión suprema en este período es la ficción de espacio. Su
gran maestro es el boloñés Fernando Bibbiena (t 1743), quien a su
dominio de la perspectiva une una imaginación extraordinaria y fecundísima para inventar enormes interiores de grandiosas proporciones, de los que se conservan dibujos y estampas.
N Á P O L E S Y G É N O V A . — A l tenebrismo, que tan hondas raíces echa en
Nápoles gracias a la presencia de Ribera, sucede el estilo de Luca
Giordano, a quien ya en vida se le llama, en España, Lucas Jordán
(t 1705). Artista que pasa de la concepción a la ejecución con rapidez
vertiginosa, y que a su fantasía extraordinaria une una facilidad de
pincel igualmente excepcional, es quizá el pintor más fecundo que ha
existido. Su desconcertante rapidez en el trabajo hace que sus contemporáneos le denominen «Luca fa presto». Aunque, a veces, su estilo
pueda resultar algo monótono por falta de empeño, sus dotes de colorista son de primera categoría, siendo también sorprendente su ha-
JOO
SIGLO XVIII
bilidad para imitar los estilos ajenos, de los que hace verdaderas falsificaciones. Entre sus pinturas de caballete son particularmente bellas
las de influencia veneciana. Pero donde despliega todas sus excepcionales facultades es en sus enormes frescos de bóvedas y techos. Su
punto de partida es el estilo de Pietro de Cortona, cuyos modelos y
actitudes ejercen en él profunda y perdurable influencia. Lucas Jordán
renuncia a escorzos arquitectónicos, y arma sus amplísimas composiciones sobre bambalinas de nubes que se suceden hasta perderse en el
infinito. Trasladado en los últimos años de su vida a Madrid, pinta en
España bóvedas tan importantes como la de la sacristía de la catedral
de Toledo, las de la iglesia y escalera de El Escorial, la del Casón del
Buen Retiro de Madrid, donde representa la historia del Toisón de
Oro, etc. (lám. 433).
Algo más joven que Jordán, merece también recordarse en la escuela napolitana el nombre de Salvator Rosa (t 1673), que lleva al paisaje el estilo riberesco y que se distingue como pintor de batallas.
En Génova, el naturalismo barroco, unido a un gran desenfado técnico, produce la interesante personalidad de Bernardo Strozzi (+ 1644),
que cultiva temas como el de la Cocinera, del Palazzo Rosso, que se
pensaría más propio de la escuela holandesa (lám. 434).
XVIII. VENECIA: TIÉPOLO, CANALETTO Y G U A R D I . — E n el siglo
aunque continúa trabajando en Roma algún pintor de fama en
su tiempo, es Venecia la que marcha a la cabeza de la pintura italiana.
En la primera mitad de la centuria aparecen ya varios artistas en quienes revive el rico colorido de la escuela, al servicio de un barroquismo
gracioso y elegante, típicamente dieciochesco. Llámanse Sebastián Ricci
(t 1734), que trabaja en las cortes de Viena y Londres, y J. B. Piazzetta
(t 1754). La gran pintura veneciana de esta época es de carácter profano, y su verdadero creador, Giambattista Tiépolo (t 1770), en quien
la opulencia decorativa y el sentido del lujo venecianos y el espíritu
narrativo cuatrocentista y veronesiano se ponen al servicio de una imaginación ampulosamente barroca. Aunque cultiva también el género religioso, la mayor parte de sus obras y la más representativa es la de
tema profano (lám. 440). Así, en la villa Marmarana, de Vicenza, deja
una importante serie de escenas de la Eneida y de la Odisea. Decorador el más distinguido en su tiempo, pinta las bóvedas del Palacio de
Wurzburgo, en Alemania, una de sus obras maestras. En 1762 se traslada a Madrid, donde pasa el resto de su vida manteniendo gloriosamente el pabellón d e la gran pintura colorista barroca frente al neoclásico Mengs. De s u labor madrileña (láms. 435, 437) y de la de sus
SIGLO
XVIII,
P I N T U R A BARROCA ITALIANA
301
hijos (lám. 438) se trata más adelante, en el capítulo dedicado a la
escuela española.
Si en Tiépolo perdominan la fastuosidad y el lujo veronesiano, en
Canaletto y en Guardi lo esencial es el gusto por la ciudad de Venecia
y por la vida veneciana que inspirara a los Bellini y a Carpaccio. El
iniciador de este nuevo tipo de pintura setecentista es Antonio Canal,
Canaletto (t 1768), quien, después de visitar Roma y cultivar la escenografía, se dedica a pintar desde amplios puntos de vista los canales
venecianos con sus góndolas, puentes y plazas, poblados de diminutas
figurillas. El Palacio de los Dux (lám. 436), la plaza de San Marcos,
la iglesia poligonal de Sta. Maria della Salute con sus típicos mensulones, la paladiana fachada de San Giorgio Maggiore, son el fondo corriente de sus alegres y luminosas composiciones. De sus continuadores, mientras Bellotto (t 1780) se limita a repetir su estilo, Francesco
Guardi (t 1793), aun manteniéndose dentro de las características generales del mismo, emplea técnica más suelta y nerviosa (lám. 441),
que presta nueva vida al género creado por Canaletto. Pietro Longhi
(t 1785) es el cronista de la vida veneciana que se interesa más por
la escena que por el bello escenario de canales y plazas (lám. 439).
Frente a estas bellas vistas venecianas sin preocupación arqueológica de ninguna especie, las de G. P. Panini (t 1764) se distinguen por
incluir ruinas de templos clásicos, relieves y vasos de mármol en los
que sobrevive el espíritu del paisaje romano seiscentista.
Nápoles, la hermosa ciudad del sur, conserva cierta vitalidad durante el siglo X V I I I gracias a sus decoradores Francisco Solimena
{+ 1747) y Corrado Giaquinto (t 1765), quienes con estilo diferente conservan la gran tradición de Lucas Jordán. El último, lo mismo que
Tiépolo, es llamado por Carlos III a decorar el Palacio Real de Madrid.
CAPITULO XVII
PINTURA BARROCA FLAMENCA
Y HOLANDESA
ESCUELA FLAMENCA: R U B E N S . — L a escuela flamenca, que hemos visto
en trance de perder su personalidad, dominada por la influencia italiana, renace en el siglo xvn para figurar de nuevo en primera fila. Pero las guerras de religión abren una profunda sima entre los artistas
del Norte y los del Sur, antes apenas diferenciados por pequeñas preferencias técnicas como el interés por la luz. Católica la actual Bélgica
gracias a la ocupación española, la pintura religiosa continúa teniendo
en ella importancia de primer orden, mientras la protestante Holanda
reduce su capítulo religioso a unas cuantas escenas de la vida de Jesús
y al Antiguo Testamento, y dedica casi toda su actividad a los géneros
de carácter profano.
La escuela flamenca es, en gran parte, la escuela de Rubens. Su personalidad arrolladora crea un gran número de discípulos que conservan
su estilo hasta fines de siglo.
Pedro Pablo Rubens (t 1640) nace todavía en pleno siglo xvi en
tierra alemana, aunque de padres flamencos, y al cumplir los diez
años se traslada a Amberes, donde se forma con los italianizantes Van
Noort y Otto van Veen. En 1600, al cumplir los veintitrés años, marcha a Italia, donde permanece no menos de ocho. Allí entra al servicio del duque de Mantua, en cuya corte inicia su vida de hombre de
gran mundo, que tan decisiva ha de ser en su porvenir; en Florencia
asiste a las bodas de Enrique IV con María de Médicis, bodas que
en sus años maduros serán el tema de una de sus series más importantes. Pasa después cerca de tres años en Roma. En 1603 hace su
primer viaje a Madrid por encargo del duque de Mantua, y en 1609
regresa a su patria con la aureola de sus éxitos italianos, y, nombrado
t|')
P I N T U R A BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA
pintor de los archiduques, se casa con Isabel Brandt, la joven con
quien aparece en su primer Autorretrato de la Pinacoteca de Munich.
Rodeado de antigüedades romanas y de cuadros italianos, trabaja sin
cesar en un hogar feliz hasta que se queda viudo. Rubens viaja de
nuevo durante varios años, alternando los pinceles con las gestiones
diplomáticas. Entonces hace una nueva estancia en Madrid (1628) y
visita Londres y Holanda. Cumplidos los cincuenta, contrae segundo
matrimonio con la joven de dieciséis años Elena Fourment, con quien,
en unión de su hijo menor, le vemos en el segundo Autorretrato de la
Pinacoteca de Munich. Elena Fourment es el modelo que repite en
los diez años que le restan de vida.
Comenzada su formación con los romanistas flamencos, donde se
forja la personalidad artística de Rubens es en Italia, bajo la influencia de los grandes maestros del siglo xvi. En Rafael y Leonardo estudia principalmente el arte de componer; en los venecianos, no pocas
composiciones, pero, sobre todo, el color; en Miguel Angel, el sentido
de la grandiosidad; en el Caravaggio, la luz, y en los Carracci, el sentido decorativo de las grandes composiciones. Prueba de su interés por
los maestros italianos son las numerosas copias que poseemos de su
mano. Todavía en el Prado consérvase alguna de las que hace de los
Tizianos de las colecciones reales. Pero mientras los boloñeses, inspirándose en esas mismas fuentes, forman un estilo frío y de escasa
originalidad, Rubens crea un estilo personalísimo lleno de vida, y llega
a ser el maestro más representativo del barroco en cuanto a movimiento,) abundancia y debordamiento de la forma. Bajo su pincel todo se
hincha, se inflama y se retuerce como la columna salomónica. No sólo
ey cuerpo humano, sino los caballos, las telas, los troncos de los árboles y aun el terreno de sus paisajes. Muy distante su prototipo de
belleza femenina del ideal cuatrocentista florentino, se debe probablemente, tanto a sus gustos personales como a los modelos del país, a
la influencia de Tiziano y a su sentido de la forma desbordante y dinámica. En él lo dramático es más movimiento y actitud que expresión
del rostro.
Al servicio de su sentido de la forma pone Rubens una de las imaginaciones más fecundas que ha poseído pintor alguno. Su facilidad
para componer es extraordinaria. Aparte de los cuadros que ejecuta
por sí mismo o con escasa colaboración ajena, aquellos en que se limita
a dibujar la composición, a indicar los colores y a dar los toques finales, confiando su ejecución a colaboradores, son numerosos. Gracias
a su fecundidad excepcional puede mantener en constante producción
un activo taller donde trabajan sus excelentes discípulos. Especiali-
304
ESCUELA FLAMENCA:
RUBENS
zados varios de ellos en diversos géneros como el paisaje, los animales,
las frutas o las flores, cada uno ejecuta en el lienzo la parte de su
especial competencia. Este taller es la escuela en que se forman los
principales pintores de las generaciones siguientes y el medio por donde ejerce decisiva influencia en esos varios géneros pictóricos. Gracias
a la colaboración de ese taller, Rubens nos deja una de las obras más
amplias producidas por pintor alguno, obra que no sólo abarca todos
los temas: religiosos, mitológicos, profanos, históricos, etc., sino que
desarrolla algunos de ellos en grandes series de lienzos de notables
proporciones. Como es lógico, su obra es desigual, porque, además, Rubens trabaja de prisa y con frecuencia no se preocupa por la exactitud
de las proporciones o la corrección de los escorzos. Lo que le importa
es el juego general de la composición, las formas desbordantes y la
riqueza colorista del conjunto. Y en este aspecto pocos pintores le
superan.
Rubens, después de sus primeras obras, como las de Grasse (1602)
y el Apostolado, del Museo del Prado, en las que la influencia tenebrista es todavía sensible, forma su estilo definitivo más movido y de
colorido más claro y brillante, al que hace evolucionar relativamente
poco. Como pintor de temas religiosos es uno de los más importantes
y representativos del barroco. Quizá ninguno sabe crear composiciones
tan efectistas e impresionantes como las suyas. Así, mientras en la
Adoración de tos Reyes (lám. 443), del Prado, la riqueza y el poder
de los Reyes de Oriente ofrendada a Jesús nos anonada y abruma, en
los Condenados y en el Juicio Final, de Munich, los cuerpos caen en
el espacio como una catarata de carne humana; en el Descendimiento
(lám. 445), de la catedral de Amberes, el cuerpo del Salvador que se
desploma, y el grupo de los que le reciben, están concebidos con grandiosidad típicamente barroca, y en los Milagros de San Ignacio y de
San Francisco Javier lo espectacular del portento se encuentra interpretado con intensidad y arrebato extraordinarios.
Rubens es también el gran pintor de alegorías religiosas. La ocasión de aplicar su genio a este tipo de pintura se la proporciona el
convento de las Descalzas Reales de Madrid al pedirle (1628) los cartones para grandes tapices de temas eucarísticos que cubran su retablo mayor y las paredes de su claustro. Al ejecutarlos nos refleja Rubens, con todo el fuego de su barroquismo, el espíritu batallador de
la Reforma Católica, representando el Triunfo de la Iglesia, los de la
Eucaristía sobre la Idolatría y sobre la Filosofía, el del Amor divino,
etc. Consérvase la mayor parte de sus bocetos de tamaño pequeño en
el Museo del Prado.
4 2 6 - 4 2 8 — G . RENI: S a n t i a g o , M . d e l Prado.—GUERCINO: E n t i e r r o d e
Santa
Petronila.—CARAVAGGIO: Entierro de Cristo, M. Vaticano.
429-431.—CARAVAGCIO: Entierro de la Virgen. Baco.—CORTONA: B ó v e d a del Palacio
Barberini, Roma.
432-434.—P. P o z z o : A p o t e o s i s d e S a n I g n a c i o , R o m a . — L . JORDÁN:
STROZZI: C o c i n e r a , G e n o v a
Bóveda
...al.
435436.—TIÉPOLO: Apoteosis de Eneas, Madrid—CAXALETTO : Venecia, Leníngrado.
437-439.—TIÉPOLO: Concepción, M. Prado.—L. TIÉPOLO: Majos.—LONGHI: Visita.
Nueva York.
1
440, 441.—TIÉPOLO: El Charlatán.—GUARDI: Canal de Venecia.
P I N T U R A BARROCA FLAMENCA Y
HOLANDESA
305
Su amor al desnudo y su notable cultura clásica le convierten, por
otra parte, en el gran intérprete barroco de la fábula pagana, en lo
que debe de tener no pequeña parte su admiración por el Tiziano. Lo
mismo que éste, no tiene grandes preocupaciones arqueológicas. La
mitología es para él un repertorio inagotable que permite representar
desnudos y más desnudos de blandas carnes nacaradas o bronceadas
musculaturas, movidos por el hilo de una fábula cuyo intenso tono
dramático justifica con frecuencia las más violentas actitudes. Su gran
empresa de este tipo es la numerosa serie que pinta por encargo de
Felipe IV, que siente por él tanta admiración como su abuelo por
Tiziano, para decorar la Torre de la Parada, donde el monarca acostumbrába a descansar en sus cacerías de El Pardo. En la actualidad,
constituye el fondo más rico de los cuadros de Rubens existentes en
el Museo del Prado. Pero, aparte de esta serie, sus cuadros de tema
mitológico abundan. Sirven de ejemplo el de Las tres Gracias (lámina 442), una de sus últimas obras, el Juicio de París y los Sátiros persiguiendo a las ninfas, también en el mismo museo.
Directamente relacionados con este capítulo mitológico se encuentran los cuadros de tema de historia clásica, entre los que figura en
primer término el hermoso ciclo de Decio Mus, del Museo de Viena,
que narra la historia del héroe romano con la acostumbrada ampulosidad. Y con igual dominio que la historia antigua, sabe desarrollar
Rubens la historia contemporánea. Su obra maestra en este orden es
la importante serie de grandes lienzos del Museo del Louvre, dedicados
a glorificar a María de Médicis, viuda ya de Enrique IV, cuyas bodas
presencia en su juventud en Florencia. En ella nos cuenta, con el hinchado lenguaje barroco, el tono halagador del cortesano y el rodeo de
la alegoría, los triunfos que como mujer y reina alcanza a lo largo de
su vida. La lámina 446 representa el momento de ser presentado su retrato al monarca francés.
En la pintura de costumbres deja también huella profunda. En
su Danza de aldeanos, del Museo del Prado (lám. 447), de sus últimos
tiempos, la sana alegría flamenca que inspira el genio humorístico de
Brueghel el Viejo, se transforma en remolino humano retozón y lleno
de vida, cuyo ritmo violento nos dice lo lejanos que nos encontramos
ya de los jóvenes que danzan en la Bacanal, del Tiziano. En su Jardín
del Amor (lám. 448), del mismo museo, el tono de la fiesta se eleva,
e imagina Rubens una serie de parejas de gentes elegantes que se hablan de amor, el tema que adquirirá pleno desarrollo en la escuela
francesa de la centuria siguiente.
20
306
VAN DYCK
El paisaje, estacionado a fines del siglo en el estilo de los imitadores de Patinir y Brueghel, adquiere ahora nueva vida impulsado por
el afán rubeniano de movimiento. La superficie terrestre se ondula y
sentimos la impresión de que los caminos serpean como seres vivos
para hundirse en el fondo del cuadro, y que los árboles se retuercen
como columnas salomónicas. Las manchas de luces y sombras repartidas en su superficie, al mismo tiempo que intensifican el dramatismo
del paisaje, le dotan de profundidad, típicamente barroca. El germen
de vida arrojado por Brueghel sobre el paisaje flamenco florece plenamente en Rubens.
Artista tan enamorado del movimiento, aunque no cultiva propiamente el cuadro de batalla, gusta de expresar el barroquismo de la
fuerza desbordante del caballo al galope, haciendo corvetas, encabritándose o derrumbándose en tierra. En sus cacerías pone de manifiesto cómo le seduce el tema, desarrollando todo el dinamismo de los
dibujos leonardescos para la batalla de Anghiari.
Rubens es, por último, gran pintor de retratos, si no siempre muy
veraces, sí llenos de vida y de novedad en su concepción general. El
es el primer gran artista barroco que rompe con el retrato rafaelesco
cuyas líneas generales terminan su movimiento dentro del cuadro.
Aunque pinta alguno de cuerpo entero, suele hacerlos de media figura,
pero sus líneas parecen salir del cuadro y prolongan su movimiento
fuera del marco. Uno de los mejores es el de María de Médicis (1622)
(lám. 444), espléndida y elegante figura cuyas carnes nacarinas realzan
sus negras vestiduras; muy bello es también el de Ana de Austria,
igualmente en el Prado. Entre sus retratos ecuestres, el del Cardenal
Infante, triunfante en Nordlingen, es curioso compararlo con el de su
bisabuelo Carlos V por el Tiziano, para ver cómo la pradera brumosa
y solitaria del Elba y las nubes tristes pero tranquilas del celaje de
éste se transforman en un campo de batalla con resplandores de fuego, y en nubes que se revuelven para dar paso a la Victoria que fulminando rayos y acompañada por el águila de los Austrias viene a decidir la lucha.
Gracias a su tremenda fecundidad, a la calidad de sus discípulos,
a sus numerosos imitadores, a las copias y a la rápida y amplia difusión de sus obras p o r medio del grabado, la influencia del estilo de
Rubens es extraordinaria en toda Europa y particularmente en España.
VAN DYCK.—De una generación posterior a Rubens, Van Dyck
(+ 1641) muere, sin embargo, sólo un año después de aquél. Es casi
un niño prodigio. A los dieciséis años tiene discípulos, y dos años des-
PINTURA
BARROCA FLAMENCA Y
HOLANDESA
t|')
pués es el principal auxiliar de Rubens. Hijo predilecto de la Fortuna,
su vida es una ininterrumpida carrera de triunfos. Hace un viaje a
Italia, deteniéndose principalmente en Génova, Venecia, Roma, y llega
hasta Palermo. Como Rubens, estudia con ahinco a los principales
maestros, y su libro de apuntes muestra cómo acostumbraba a copiar
la composición de los cuadros que llaman su atención. Los grandes
éxitos logrados en Italia no tardan en llevar su fama hasta la corte inglesa, y la oferta por Carlos I del puesto de primer pintor, de un hotel en Londres y de una villa de verano en las cercanías de la ciudad,
le deciden a trasladarse a la capital de Inglaterra (1632), donde pasa
el resto de su vida. Es todavía hombre joven. Un escritor nos dice
que en su tipo había algo de querubín y algo de Don Juan. Después de
una brillante cadena de aventuras y de éxitos artísticos, casa con una
noble dama inglesa, y muere a poco de cumplir los cuarenta años, habiendo hecho dar de sí a su arte todas sus posibilidades.
Van Dyck es un discípulo dé Rubens con personalidad propia, pero
de dotes más limitadas, y sin sus grandes ambiciones artísticas. Más
correcto que él en el dibujo, carece, en cambio, de su enorme fuerza
creadora, de su poderosa fantasía. El reacciona contra el ideal humano
del maestro, y aunque conserva tipos que a veces es difícil distinguir
de los de aquél, dota a los suyos, en general, de proporciones más
alargadas y elegantes, que no en vano la elegancia de las proporciones
y la distinción de los gestos son las notas más destacadas de su estilo.
Es up compositor cuidadoso que estudia sin prisas las actividades de
sus personajes y la forma de relacionarlos. Sus composiciones carecen del fuego de las rubenianas, pero son tan armónicas y tan agradables, que difundidas por el grabado se copiarán casi tanto como las
de Rafael. Con el tono impuesto por su propio temperamento, la obra
de Van Dyck es, en cierto grado, la prolongación de la rubeniana en
su faceta religiosa y del retrato.
En sus primeras obras de carácter religioso, el influjo de Rubens
es intenso, pero ya en su Apostolado los modelos carecen de la corpulencia de los del maestro y delatan gran preocupación por las actitudes elegantes. El ímpetu rubeniano, unido a su correcto sentido de
la forma, le permite crear en su época juvenil una obra tan de primer
orden como el Prendimiento, que el propio Rubens conserva hasta su
muerte y en cuya testamentaría lo compra Felipe IV. La contraposición entre el grupo que sigue a Judas y la serenidad del Salvador, está
sentida con admirable vigor trágico (lám. 450).
De origen rubeniano y típicamente barroca por el movimiento en
diagonal de la composición, y por el huir de sus líneas principales fue-
308
VAN DYCK
ra del lienzo, es su Piedad, del Museo del Prado. Su cotejo con la tan
centrada y recogida en sí misma de Miguel Angel, es buen índice de
los extremos a que llega la sensibilidad barroca. El gran número de
copias e imitaciones que de ella se conservan prueban lo bien que debe de interpretar el gusto de la época.
Van Dyck es estimado, sobre todo, como pintor de retrato. En los
de sus años juveniles, lo mismo que en el género religioso, la influencia rubeniana es notable. En el de su compañero Snyders y su mujer,
aunque ya se apunta su tendencia a realzar la elegancia del retratado,
tanto la sombra del maestro como el respeto al natural son aún bastante sensibles. Pero Van Dyck abandona pronto el taller de Rubens y
marcha a Italia. Su permanencia en Génova (1622-1627) deja huella
perdurable en su arte del retrato, pues si la técnica la aprende en Rubens, donde se forma el verdadero retrato vandyckiano es en los salones de los palacios genoveses. La burguesía y sus amigos flamencos
son reemplazados ahora en sus lienzos por la nobleza italiana. Su estilo
se hace más halagador y las actitudes elegantes y graciosas suceden a
la naturalidad flamenca. En personajes italianos como la marquesa de
Spinola, los Brignole Sale, los Adorno o el Cardenal Bentivoglio, de
cuerpo esbelto y rostro fino y distinguido, encuentra el joven pintor
flamenco los modelos por él soñados (lám. 454).
Al trasladarse a Inglaterra, Van Dyck disfruta todavía de los últimos años del rey coleccionista, enamorado de las bellas artes, que
preceden a la aparición de Cromwell. A la nobleza italiana sucede en
sus lienzos la aristocracia inglesa, y el tipo de retrato nacido en Génova continúa produciendo frutos cada vez más sazonados. Dos ret r a t o s famosos hace de Carlos I, el del museo del Louvre (lám. 452),
de pie sobre fondo de parque, vestido de sedas con amplio sombrero
y la mano en el bastón, y el del Palacio de Windsor (lám. 453), marchando plácidamente de paseo en un caballo que avanza en suaves movimientos. Visto casi de frente, no son la masa y la fuerza del bruto,
sino las esbeltas proporciones del conjunto, y ese elegante andar del
bello animal, lo que seduce en este retrato del monarca que pocos años
después ha de morir en el patíbulo. Análoga distinción avalora el retrato de la reina Enriqueta, cuya gentil figura, envuelta en finas sedas
y rasos, parece flotar en el ambiente.
Además del tipo de retrato corriente de media figura, Van Dyck
no sólo generaliza el tizianesco de cuerpo entero, sino que hace triunfar el retrato doble —ya empleado por Holbein—, en el que contrapone
las actitudes de dos personajes. De este tipo es su autorretrato del
M u s e o del Prado (lám. íj49) de medio cuerpo, cediendo la derecha a
PINTURA BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA
t|')
Endimión Porter, el asesor artístico y amigo de Carlos I, y sobre todo el de cuerpo entero de los condes de Bristol y Bedford, y el de
John y. Bernard Stuart (lám. 351), en el que para acusar el alargamiento del grupo coloca a cada personaje en distinto plano. Pero esa
aristocracia inglesa que reconoce en Van Dyck al pintor especialmente dotado para retratarla, le exige más retratos de los que puede ejecutar. Van Dyck termina limitándose a pintar los rostros, y crea un
taller al que encomienda el resto de la obra. Los imitadores no tardan
en formarse, y hoy existen en los palacios ingleses un sinnúmero de
retratos vandyckianos en los que la mano del maestro se diluye tanto
que concluye por desaparecer.
La influencia de Van Dyck en la formación de los retratistas ingleses, como veremos, es decisiva.
Aunque de menor categoría, la escuela flamenca produce otros varios pintores que se distinguen en el mundo del retrato. De las grandes
dotes de Cornelis de Vos (t 1651), muy poco más joven que Rubens,
pero que adopta el estilo de éste, es buena prueba el bello retrato de
grupo en que aparece en unión de su familia, del Museo de Amberes.
González Coques (t 1684) pinta retratos de grupo de tamaño pequeño
y elegancia vandyckiana, hasta el punto de que se le ha llamado el
pequeño Van Dyck. Justo Sustermans (t 1681), pintor de la corte de
los Médicis, lleva a Italia el arte del retrato flamenco rubeniano.
JACOB JORDAENS.—Vivo contraste con la personalidad de Van Dyck
ofrece la de este otro discípulo (t 1678) de Rubens. La sangre de la
raza que en aquél se ve dominada por el culto de la distinción, y en
Rubens por su formación italiana y su cultura clásica, surge en él vigorosa. Sin su fuerza creadora, Jordaens participa algo del genio polifacético del maestro, y, aunque a la muerte de aquél es otro discípulo,
Crayer, quien le sucede en el puesto de pintor de los archiduques, él
es estimado por todos como el mejor pintor de Amberes. Años más
tarde se hace hugonote y, partidario de los Orange, termina pintando
la Apoteosis del Príncipe de Nassau (1640).
Aunque Jordaens pinta cuadros de asuntos religiosos, como los Desposorios de Santa Catalina; mitológicos, como el Meleagro y Atalanta,
y retratos, como el de la Familia del pintor, todos ellos en el Museo
del Prado, los que le dan más popularidad son de escenas populares,
como el del Rey bebe (lám. 455), verdadero homenaje a la glotonería
flamenca en el estilo ampuloso rubeniano.
Teodoro Rombouts (+ 1637), coetáneo suyo, que muere joven, cultiva también escenas populares, aunque dentro del estilo caravaggies-
310
PINTURA DE GÉNERO
co. El mismo tema de los Jugadores de cartas, del Museo del Prado,
110 deja de ser significativo.
P I N T U R A DE GÉNERO: B R O U W E R Y T E N I E R S . E L P A I S A J E . — L a pintura
de género, hija del amor por los temas secundarios y humildes tan
característicos de la escuela flamenca, y, sobre todo, de la holandesa
del siglo xvii, tiene sus raíces en la centuria anterior. Recuérdese el
nombre de Metsys y el de Brueghel, pues precisamente los sucesores
de éste se dedican a ese género de pintura. Jan Brueghel (t 1625), llamado de Velours por su afición a pintar terciopelos y rasos, es hijo de
Pedro y pinta escenas de bodas, fiestas campestres, de mercado, etc., en
las que, a veces, concede gran importancia al paisaje. Tiene a su vez
un hijo pintor del mismo nombre, que continúa el estilo.
El verdadero creador de este tipo de pintura en su sentido más
estricto, no obstante haber muerto a poco de cumplir los treinta años,
es Adrián Brouwer (t 1638). Discípulo de Frans Hals en Harlem, y, por
tanto, de formación holandesa, reacciona contra la técnica minuciosa
de Jan Brueghel, pero, sobre todo, se dedica exclusivamente a representar tipos y costumbres populares. Brouwer es el pintor de las escenas de taberna, de los campesinos y gentes del pueblo que beben,
f u m a n y cantan (lám. 456); que discuten o que se pelean y golpean
con las vasijas en que beben o con la banqueta donde se sientan.
El estilo de Brouwer tiene pronto gran número de imitadores, ent r e los que deben recordarse los nombres de su compadre y discípulo
Joos van Craesbeeck ( t 1655) y el de los David Rickaert, que abarcan
tres generaciones. Pero qnienes difunden este tipo de pintura son los
David Teniers. Casi riguroso coetáneo el primero de Brouwer, y muerto a fines de siglo el segundo, su estilo extraordinariamente afín permite considerarlos como una sola personalidad. Discípulo de Rubens,
amplía considerablemente el marco de la pintura de género. Los tres
o cuatro personajes frecuentes en los cuadros de Brouwer se multiplican hasta formar grandes reuniones. Y lo mismo que los personajes
aumenta el número de los temas, entre los que abundan las fiestas, los
desfiles populares y las escenas de la vida campestina (lám. 457). Las
Tentaciones de San Antonio, que p i n t a varias veces, dicen cómo cultiva también la vena humorista que hiciera famoso al Bosco.
El paisaje, que gracias a Rubens se transforma en un espectáculo
dinámico y cargado de dramatismo, sigue teniendo el valor de un gran
c u a d r o decorativo, importante por sí mismo. Entre los principales paisajistas, nacidos a la sombra de la poderosa personalidad del maest r o , destacan sus dos colaboradores Jan Wildens (1586 t 1653), el pri-
PINTURA BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA
t|')
mo de Elena Fourment, y Lucas van Uden (1615 t 1672), a quienes
se deben algunos fondos de paisaje de los cuadros de Rubens. Cuando
trabajan independientemente, tanto ellos como los paisajistas posteriores flamencos, suelen hacer pintar a otros artistas las figuras que animan sus composiciones.
La última etapa del paisaje flamenco seiscentista está representada por Jacques d'Artois (1613 t 1686), ya de la generación siguiente a
la de los colaboradores de Rubens.
Un género de paisaje que tiene algo de cartografía es el del pintor
de batallas Peeter Snayers (t 1667), que registra con gran precisión
en los amplios panoramas de sus paisajes, ciudades, fortalezas, caminos y emplazamientos de tropas. El Museo del Prado posee una importante serie de cuadros de este género.
BODEGONES Y ANIMALES.—Aunque Caravaggio, muerto en los primeros
años del siglo, elige como tema exclusivo de un cuadro un cesto de
frutas, la pintura de bodegones es, en realidad, creación flamenca. Ya
hemos visto en el siglo xvi las escenas de cocina y de mercado, de
Aertsens y de su continuador Bueckelaer, y no debe olvidarse que este
género es la consecuencia natural del interés mostrado por los primitivos flamencos en sus cuadros religiosos por la interpretación de la
calidad de las vasijas de metal y de vidrio, de las frutas, de los terciopelos, de los brocados, etc.
El bodegón suele ser de proporciones apaisadas. Algunas veces se
reduce a representar frutas, huevos, pescados u otra materia comestible, pero por lo común está formado por un conjunto vario, al que
se agregan aves, caza, piezas de cristal y orfebrería, tapetes, etc. A veces completan el bodegón uno o dos personajes, e incluso algunos pintores gustan de introducir gatos o perros, que se precipitan sobre las
viandas, pelean entre sí o se disputan algo de comer. Pese al aparente
desorden ,se advierte pronto cómo el cuadro ha sido cuidadosamente
compuesto. El pintor, por lo general, no busca, al conjunto de objetos
expuestos sobre la mesa de una cocina o el despacho de un mercado,
más justificación que el ofrecer un rico muestrario de calidades diversas.
Entre los principales pintores de bodegones figura el antuerpiano
Adrián de Utrecht (t 1652), que firma en el Museo del Prado una Despensa (lám. 458) con hortalizas, frutas, aves y caza, en la que introduce
un papagayo y un mono vivo. Frans Snyders (láms. 462, 464) y Jan
Fyt (lám. 461) cultivan también el cuadro de animales.
312
HOLANDA:
BRANS H A L S
Intimamente ligada con la pintura de bodegones se encuentra la de
animales, que a su vez se relaciona con la de paisaje cuando se les representa formando parte de cacerías. Desde el perrillo de lanas que
aparece al pie del Matrimonio Arnolfini de Van Eyck, hasta el perro
mastín del Enano de Granvela por Moro, el interés de los pintores
flamencos por los animales es constante. Pero hasta ahora no llegan
a considerarlos dignos de ser el tema exclusivo de un cuadro. Aunque
termina por figurar en este nuevo género pictórico toda suerte de animales, los preferidos son los de caza: el ciervo, el jabalí, la liebre, los
perros, etc., y las aves de corral. Gran cazador Felipe IV, reúne una
espléndida colección de cuadros de animales de caza que constituyen
hoy uno de los grandes fondos del Museo del Prado.
La pintura de animales puede decirse que nace en el taller de Rubens. Su primer gran cultivador, Frans Snyders (t 1657), es uno de
sus discípulos de mayor personalidad, que, además de pintar animales en las composiciones del maestro, nos deja cuadros sólo dedicados
a ellos. El es, bien por iniciativa propia o por sugestión de Rubens,
el creador de la pintura de animales, o al menos, quien, sacándoles del
cuadro pequeño, en que, con criterio casi de naturalista, los representan los pintores flamencos de hacia 1600, los convierte en el tema del
gran cuadro concebido para decorar los amplios muros de las casas
barrocas. Aunque el fuego que anima estas pinturas de Snyders es
de origen puramente rubeniano, es indudable que a él deben su forma
definitiva el género y las normas fundamentales a que se ajustan los
cultivadores posteriores. Sus obras en el Museo del Prado son numerosas (láms. 463, 464).
Discípulo de Snyders es Pablo de Vos (t 1678), sobrino de Cornelis
de Vos, y equiparable a él en calidad (lám. 459). El tercer gran pintor
de animales es Jan Fyt (t 1661), que, como hemos visto, lo es también de bodegones. Fyt es el pintor enamorado de los animales de
pelo fino y denso y de las aves de colores intensos, que interpretados
con su pincelada menuda producen el efecto de un rico terciopelo de
los más varios colores (lám. 461). De ambos artistas posee también
obras importantes el Museo del Prado.
HOLANDA: F R A N S H A L S . VAN DER HELST.—Iniciada por los holandeses la lucha por su independencia poco después de mediar el siglo xvi,
a fines del mismo la separación de las provincias del Norte es un hecho. A las pequeñas diferencias de carácter técnico que hasta ahora
han distinguido a los pintores holandeses de los flamencos se agrega
»
442, 443.—RUBENS: Las Gracias. Adoración de los Reyes, M. Prado, Madrid.
444446.—RUBENS : María de Médicis, M. Prado. D e s c e n d i m i e n t o ,
A m b e r e s . E n r i q u e IV, M. del Louvre.
Catedral,
447, 448.—RUBENS: Danza de aldeanos. Jardín del Amor, M. del Prado.
i
465, 466.—BROWER: Fumador.—FRANS HALS: B a n q u e t e
de Oficiales, M. de
Harlem.
470, 471.—REMBRANDT: Autorretrato c o n Saskya, M. de Dresde. Lección
de- Anatomía, M. de La H a y a .
t|')
PINTURA
BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA
ahora una frontera que es campo de batalla hasta que España tiene
que reconocer la independencia de Holanda en 1648.
El problema de la luz, que siempre interesa a los maestros de las
provincias del Norte, es, al comenzar el siglo xvii, el que más obsesiona en todos los talleres europeos. Como es natural, los holandeses
lo afrontan con apasionamiento. Pero para ellos no es una moda pasajera, como para los italianos; el estudio de la luz continúa siendo tema constante de la escuela holandesa hasta sus últimos tiempos. Unas
veces, es la luz violenta y dramática que ilumina el centro de la composición; otras, la luz clara que por amplio ventanal inunda una tranquila sala; otras, el efecto sobre el paisaje de los planos de luz y de
sombra de un cielo salpicado de nubes.
Si este interés de orden técnico llega a convertirse en una de las
características de la escuela, el abandono del catolicismo, como hemos
dicho, tiene también sus consecuencias decisivas en el futuro de la
misma. En primer lugar, el número de pinturas religiosas disminuye
considerablemente; las de santos desaparecen por completo, e incluso
son pocos los que pintan historias de la vida de Jesús. Siendo también
escaso, no deja de ser, en cambio, proporcionalmente crecido el número de las representaciones de temas del Antiguo Testamento, mucho
menos frecuente en los países católicos. De rechazo, la pintura d e carácter profano adquiere desarrollo extraordinario. El holandés, enamorado de sus casas pequeñas y relucientes y de sus bajas tierras conquistadas al mar, pobladas de hermoso ganado y espléndidas flores, y
entregado a la vida marinera, encuentra en todos esos temas que le
proporciona el escenario de su vida diaria la compensación del gran
vacío dejado por la pintura religiosa. Los patronos de la pintura son
la burguesía, deseosa de decorar con cuadros pequeños sus casas, y las
corporaciones, gustosas también de enriquecer sus salas de reunión
con grandes retratos de grupo de sus miembros más destacados.
Los géneros preferidos son, pues, la pintura de interior, el paisaje,
el ganado más que los animales de caza, los bodegones, las flores, la
marina, y el retrato, con su modalidad especialmente holandesa del
retrato de grupo.
La pintura holandesa seiscentista atraviesa también su era tenebrista, distinguiéndose en ella Ter-Brugghen (f 1629) y Geiard Honthorst
(1590-1654), conocido en Italia con el nombre de Gerardo della Notte.
El cuadro de la Incredulidad de Santo Tomás, del Museo del Piado,
con su violenta iluminación, es típico ejemplo de este momento.
Frans Hals (1584-1666), sin duda la primera gran fguia q u e produce la escuela en su etapa barroca, no es artista de grandes preocupa-
314
VAN DER H E L S T
ciones intelectuales, y el tiempo que no dedica a la pintura lo consagra
a la buena vida y a la diversión, así es que, pasado de moda su estilo
en los últimos años, muere recogido en un hospital de ancianos. «Liefde
boven al» —el amor sobre todo— se llama una de las varias sociedades
de que forma parte. Dotado de capacidad extraordinaria, es, por su
técnica, uno de los pintores más progresivos de su época y uno de los
grandes patriarcas del impresionismo moderno, al reemplazar el suave
modelado renacentista por un campo de valientes pinceladas que, dadas con desenfado y soltura extraordinarios, crean en nuestra retina
una superficie rebosante de color y vibrante de vida.
Frans Hals es, además, el verdadero creador del retrato de grupo
de corporaciones. Este género de retrato tiene sus precedentes en el
siglo xvi, pero entonces se trata más bien de una serie de personajes
silenciosos, quietos y yuxtapuestos monótonamente en un mismo cuadro. Frans Hals les hace abandonar su mutismo, les hace moverse y
departir unos con otros. En 1616 pinta ya en torno a una mesa, en
animada conversación, a los oficiales de los Arcabuceros de San Jorge
(lámina 414), del Museo de Harlem. Otras veces los presenta desfilando. La maravillosa serie de sus retratos corporativos se continúa con
los Arcabuceros de San Adrián (1633) y años después sus retratos de
corporaciones benéficas, donde a las policromas galas militares reemplaza la sobria indumentaria civil de blanco y negro. De actitudes más
reposadas y de colorido más sobrio, su técnica gana aún más en sabiduría. Los Patronos del hospital de Santa Isabel (1641) es una de las
obras de este momento de plenitud; pero todavía, cuando cumplidos
los ochenta años y acogido en el hospicio, pinta los retratos de los
Regentes y las Regentes de la institución, se advierte su poderoso temperamento triunfando sobre los fallos de su pulso.
Como e s natural, además de estos grandes retratos de grupo nos
deja también otros individuales de primer orden, pietóricos de vida y
que se distinguen por el desplante de la actitud, como el de Van
Heythuysen, que con su aire desafiador encarna en forma perfecta la
idea del guapo y valentón. Con ellos se relacionan, por último, la
Bohemia (lám. 467), la Bruja de Harlem, la Hille Bobbe, del Museo
de Berlín, donde el modelo, feísimo y hombruno, lanza un grito ensordecedor, rozando así ya con el tema de género.
El f u e g o expresivo y el desenfado de los retratos de Frans Hals es
demasiado personal para que sea fácilmente asimilable por la escuela.
Y, por o t r a parte, es lógico que la mayor parte de la burguesía prefiera verse representada en retratos de actitudes más reposadas y distinguidas. Bartolomé van der Helst (1612-1670), reverso de la medalla
PINTURA
BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA t|')
de Frans Hals, todo comedimiento, distinción y frialdad, es quien mr |i»r
sabe interpretar ese deseo, dejándonos una obra maestra muy característica de su estilo en el retrato del pintor Paul Potter (lám. 468), del
Museo de La Haya. De espaldas, suspende un momento su labor en el
lienzo que tiene al fondo y vuelve suavemente el cuerpo hacia nosotros,
como en réplica muda a las violentas actitudes de Frans Hals. Cultiva
también el retrato de grupo (lám. 460).
REMBRANDT.—Casi una generación posterior a Frans Hals, Harmensz
Rembrandt van Ryn (160711699) es un coetáneo de Velázquez, escasamente diez años más joven que él. Natural de Leyden, pasa casi toda
su vida en Amsterdam, la gran capital sede de las principales fortunas
del país. Gracias a la rápida fama que adquiere, a los veintiséis años,
con su Lección de Anatomía (lám. 471), la primera etapa de su vida
transcurre feliz en una bella casa de un barrio elegante, entregado a la
pintura y al amor de su mujer, Saskya, que le sirve de modelo, y a
la que retrata sola o acompañada por él una y otra vez. Pero Saskya
muere a los pocos años, y después de algún tiempo, la vida de Rembrandt se complica con la presencia en su hogar de Hendrikje, a quien
toma a su servicio para cuidar de su hijo Titus. Hendrikje llega a convertirse en el modelo que repetirá con la misma insistencia que años
antes a Saskya. Aunque la familia de ésta no lleva con paciencia sus
nuevas relaciones y le produce algunos disgustos, y aunque pierde su
fortuna en los negocios de Indias, teniendo que vender su gran colección de antigüedades, tapices, armas, instrumentos de música y objetos raros o exóticos, de los que tanto gusta verse rodeado, en realidad
parece haberse exagerado su desgracia, atribuyéndose a persecución de
sus enemigos. Y pese a que su aislamiento, hijo de su deseo de trabajar
sin que le molesten, sus autorretratos en los más extraños ropajes 7
tocados, y su costumbre de limpiarse los pinceles en las vueltas de la
blusa, rodean su vida de cierta anormalidad y misterio, no hay motivo
tampoco para hablar de desequilibrio mental. Los importantes encargos que recibe todavía al final de su vida y la nueva casa de que dispone nos dicen que la vida no le es tan catastróficamente adversa como
se ha supuesto, aunque los últimos años de su vida, después de ver
morir a Hendrikje y Titus, no pueden ser de alegría para él.
En una época en que el viaje a Italia es suprema aspiración de los
artistas, Rembrandt no siente deseos de visitarla. En cierta ocasión,
dice a un discípulo suyo que en los Países Bajos hay muchas más
bellezas de las que podrá pintar en toda su vida. Pero es indudable
que el estilo italiano está en el ambiente, y que en su propia colección
316
REMBRANDT
existen obras de maestros insignes de aquella escuela. Aparte de inspiraciones concretas en obras de éstos —recuérdense las transformaciones que hace sufrir a la Cena de Leonardo para componer la suya—,
es indudable que la personalidad de Rembrandt sería inexplicable sin
las grandes conquistas de los pintores italianos. Como es natural, tampoco es insensible a la influencia de Rubens, una generación anterior a él.
Rembrandt es uno de los grandes maestros del claroscuro, pero no
hace evolucionar el tenebrismo, la etapa en que encuentra el problema
de la luz en sus años juveniles, en el sentido velazqueño, hasta liberarse de él. En cierto modo, y pese a su personalidad extraordinaria, permanece durante toda su vida enamorado del dramatismo de los violentos contrastes de luces y sombras. Para Rembrant, la sombra no es
una zona opaca, donde las formas desaparecen, sino un ambiente donde
si los colores vibran con menor fuerza, al aislar la escena del mundo,
la perfuman con la poesía del misterio y de la soledad, efecto poético
que en vano buscaríamos en Caravaggio. En cambio, las partes ricamente iluminadas le permiten llevar al máximo sus maravillosos y deslumbrantes derroches de colores ricos e intensos. Rembrandt es, indudablemente, uno de los coloristas más extraordinarios que han existido
(láminas 469, 472).
Uno de los géneros cultivados con mayor éxito por Rembrandt es
el retrato, en el que la expresión, el color y los intensos efectos de luz
son valores primordiales. Sus retratos son principalmente de rabinos, de
personas dedicadas al cultivo de la inteligencia, de personajes vestidos
de orientales, de príncipes polacos. Los que más ocupan sus pinceles
son, como queda dicho, el suyo propio, con las más diversas indumentarias, y los de Saskya y Hendrikje (lám. 470).
El retrato de grupo tiene en Rembrandt un cultivador sólo comparable con Frans Hals. Ya en su juventud, al retratar al gremio de cirujanos, crea la tan conocida Lección de Anatomía (1632) (lám. 471) del
profesor Nicolás Tulp, unos quince años posterior a los Arcabuceros
de San Jorge, de Frans Hals, pero de tema y tono totalmente distintos. En la llamada Ronda de noche (láms. 475, 476), que, en realidad,
no representa tal Ronda, sino el momento en que el Señor de Pumerland ordena a su lugarteniente poner en marcha la tropa, Rembrandt
sabe dar al retrato de grupo un tono tan elevado y dotarle, dentro de
su naturalismo barroco, de énfasis tan heroico que no sólo es el gran
cuadro de la escuela, sino que explica el que haya podido considerarse
el monumento al pueblo holandés tomando las armas para defender sus
libertades. Mutilado lateralmente y en la parte inferior, y mal conser-
t|')
P I N T U R A BARROCA FLAMENCA Y
HOLANDESA
vado, sólo alguna copia antigua permite conocer su estado primitivo.
Pintado en 1642, es muy pocos años posterior a la Rendición de Breda,
de Velázquez.
Su último gran retrato corporativo es el de los Síndicos de los pañeros, del Museo de Amsterdam (1661) (lám. 473). Obra perfecta, nos
ofrece en él seis retratos extraordinarios en actitudes tan naturales que
parece no haber realizado esfuerzo alguno para imaginar sus actitudes.
Vestidos de negro los seis síndicos, el gran tapete rojo pone la nota de
riqueza en el conjunto, mientras los grandes sombreros negros concentran la atención sobre la luz de los rostros realzados por los amplios
cuellos blancos. El espléndido Retrato de familia de Brunswick (1667)
prueba cómo todavía dos años antes de su muerte continúa produciendo en este género obras de primer orden.
De credo protestante, el gran capítulo de su pintura religiosa se
reduce a temas del Antiguo Testamento (lám. 469) y de la vida de
Jesús. En estos últimos es sensible la huella de los grandes maestros
anteriores, a pesar de la originalidad con que Rembrandt los trata. Su
Descendimiento, aunque concebido con un sentido muy diferente, tiene su punto de partida en el de Rubens. Para la interpretación de los
temas religiosos, dispone Rembrandt de la libertad que le brindan sus
creencias —perteneció a la secta «menonita», que sólo admitía la libre
interpretación de los textos—, libertad en otros casos negada por el
peso de la iconografía tradicional.
Rembrandt, que representa en diversas ocasiones al hombre de
estudio, al filósofo abstraído en su lectura, no gusta deleitarse en la
trama de la fábula mitológica. No cree en la perfección física de los
dioses del Olimpo, y cuando representa a Dánae (lám. 474) recibiendo
la lluvia de oro, nos ofrece el reverso de la medalla de la interpretación
del Tiziano. Es una mujer desnuda, nada bella, que medio cubierta
todavía por la ropa del lecho, sin preocuparse por lo elegante de su
actitud al no creerse contemplada, se nos muestra con el tono fuerte
de la realidad triunfante. Y esa falta de entusiasmo tan propensa a la
burla y a traducir a la vida ordinaria las finas creaciones helénicas, es
el que le lleva a convertir el Ganímedes arrebatado por el águila, que
el Correggio imaginara como un bello adolescente ascendiendo alegre
abrazado por el águila de Júpiter, en un niño de cuatro o cinco años
que no sólo llora desconsoladamente, sino que mancha el azul del firmamento con el hilo de oro que destila su cuerpo nada garboso. La
reina Artemisa (1634) del Museo del Prado está fechada el mismo año
de su casamiento con Saskya.
318
MAESTROS MENORES
Como pintor genial, Rembrandt deja también su huella al interpretar el paisaje. Si bajo el pincel de Rubens se convierte éste en
una unidad en la que todo participa del movimiento de su concepción
dramática, en Rembrandt ese dramatismo se debe, sobre todo, a los
vivos efectos de luz.
Rembrandt es, por último, uno de los grabadores más grandes que
ha existido. Nadie antes que él, y probablemente tampoco después, ha
dominado la técnica con habilidad semejante para crear efectos de
luz y color. Sus grabados están animados por la misma poesía íntima
de sus pinturas al óleo. Los temas cultivados suelen ser los del Antiguo
y Nuevo Testamento. Sirva de ejemplo la estampa llamada de «los
cien florines» de Jesús curando a los enfermos, considerada como
su obra cumbre, donde el efecto de lo sobrenatural irradia de la figura
del Salvador de manera admirable, formando el más vivo contraste con
la ironía de los fariseos, y ésta con la fervorosa devoción de los enfermos.
La influencia de Rembrandt en la escuela holandesa es casi tan prof u n d a como la de Rubens en la flamenca. En primer lugar, fórmanse
con él varios discípulos de tan extraordinaria valía que técnicamente
suelen confundirse con el maestro. Recuérdense los nombres de Salomón Koninck, que en realidad no estudia en su taller; Fernando Bol,
Eeckhout y Aert de Gelder, que continúan empleando su estilo en pleno
siglo XVIII.
MAESTROS M E N O R E S : PINTORES DE INTERIORES.—Además de estos grandes pintores y de sus discípulos, amigos de lienzos de gran tamaño,
trabaja en Holanda un sinnúmero de maestros, no pocos de ellos igualmente de primera calidad, que prefieren el cuadro pequeño y los temas
de género, el paisaje, los animales y los bodegones.
Un primer grupo está formado por los cultivadores de temas profanos de la vida diaria, que por lo general tienen por escenario el interior de la casa, la taberna o la venta. A su cabeza figura Adrián van
Ostade (1610-1685), que introduce en Holanda el género creado en Flandes por Brouwer, si bien, gracias a la beneficiosa influencia de Rembrandt, lo enriquece con bellos efectos de luz, y sabe dotarlo de un
sentido poético, en aquél ausente. Sus composiciones son más concentradas y el número de sus personajes más reducido: el zapatero, el
maestro de escuela, el abogado, el sacamuelas, los aldeanos cantando
o haciendo música, son temas que gusta de repetir en sus cuadros,
siempre de pequeñas proporciones (lám. 477). En el Concierto de campesinos, del Museo del Prado, por ejemplo, presenta en el interior de
P I N T U R A BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA
t|')
una cabaña, y en torno a un barril, a dos de ellos tocando sus instrumentos, mientras un tercero canta con tal énfasis que se cae del banco
donde está sentado.
Esta misma veta popular es la que cultiva el fecundo Jan Steen
(1626-1679), unos quince años más joven que Van Ostade. Trabajador
infatigable, y dedicado a negocios ruinosos, entre los que figura la adquisición de un cabaret, siempre está alcanzado de fondos. Aunque nos
ha dejado algunas escenas familiares, en las que los niños lloran, ríen
o juegan, prefiere los banquetes y los espectáculos tabernarios, donde
las gentes beben, adoptan las más chabacanas actitudes y el desorden
impera (lám. 478).
Gerard Terborch (1617-1681) es, en cambio, el pintor de gustos refinados y espíritu distinguido que recorre toda Europa sin dejarse subyugar por ninguna de las escuelas extranjeras. Sabemos que visita Madrid, donde retrata a Felipe IV. Aunque no es tan unilateral como
Van Ostade, son también los interiores, con escenas de la vida corriente, los que le conquistan el alto renombre de que tan justamente disfruta. Pero no son escenas populares, como las de Brouwer, Van Ostade
o Steen, sino de la vida burguesa, que le permiten satisfacer su amor
por los rasos, las telas ricas, los terciopelos y las habitaciones confortables de costosos muebles y gruesas alfombras. En el Consejo Paterno,
del Museo de Amsterdam, por ejemplo, vemos a los padres lujosamente ataviados dirigiendo la palabra a su hija, que, vestida de luciente raso, tiene la mirada fija en el suelo. Y ese mismo ambiente de
apacible intimidad doméstica es el que inspira el Concierto, del Museo
de Berlín, dende una joven, vista de espaldas, cubierta de costosas
sedas, toca el violoncelo, mientras su compañera pulsa las teclas de
un clave (lám. 479).
El tono distinguido y delicado impuesto a la pintura de interiores
por Terborch, encuentra otro excelente cultivador en Gabriel Metsu
(1630-1667), quien, no obstante su prematura muerte —no llega a cumplir los cuarenta años—, gracias a su fina sensibilidad y a su temperamento, más sentimental, sabe introducir nuevos temas, como el del
Niño enfermo, en el que nos descubre un sentido poético de la vida
tal vez más sincero que el de su predecesor. La lámina 480 representa
una Sesión de música en la intimidad del hogar.
En quienes arraiga más el gusto de Terborch, por los interiores
inundados de luz tranquila, tamizada por gruesos vidrios y rebosantes
de intimidad y reposo, donde las gentes se mueven lentamente, es en
los dos pintores de Delft, Pieter de Hoogh (1629-1683) y Jan Vermeer (1632-1675). De Hoogh es un artista pobre, que vive como criado
320
ARQUITECTURA, PAISAJE Y MARINA
de un aficionado, para quien pinta. En sus primeros años, sus temas
son escenas de familias humildes, pero después pinta preferentemente
las de la vida burguesa (lám. 481). Vermeer es mucho más artista, tiene
un sentido más poético de la luz y más original del color. En sus amarillos y azules claros, la misma materia de telas y muebles parece
volatilizarse. Ultima flor del viejo árbol holandés que produjera los
maravillosos interiores de Dirck Bouts, él es el poeta por excelencia
de la luz suave que llena de reposo los confortables gabinetes de la
casa burguesa. En el Pintor en su taller (lám. 482), del Museo de Viena,
la pintura holandesa llega a su hito final en el glorioso camino iniciado
por Terborch en su Concierto, de Berlín.
ARQUITECTURA, PAISAJE Y MARINA.—Aunque el pintor holandés siente
más la poesía del interior como marco arquitectónico del hogar, gusta
también de contemplar los grandes edificios, calles y plazas. Recuérdese el cariño con que sus maestros primitivos representan en los últimos términos de sus composiciones religiosas las vistas de ciudades.
Ahora, en el siglo xvii, encontramos a maestros menores, como Emmanuel de Witte (1692), que se dedica a pintar el interior de los templos
holandeses (lám. 485) con el mismo amor que Pieter de Hoogh y Vermeer, el de las limpias casas burguesas, y como Van der Heyden (16371712), quien, años más tarde, pinta incansable los canales, las casas
y las calles holandesas.
El verdadero creador del paisaje holandés seiscentista, de tan gloriosos precedentes en la pintura flamenca y neerlandesa de los dos siglos anteriores, es Jan van Goyen (t 1676), artista de genio inquieto
y aventurero, que trabaja principalmente en Ley den, la ciudad intelectual de las Provincias Unidas. Con sus paisajes puede considerarse
que da su primer paso definitivo el paisaje holandés hacia 1630. En
ellos, el cielo nuboso ocupa las tres cuartas partes de la superficie del
cuadro, mientras un caserío de color ocre, con un río poblado de embarcaciones, ocupa el primer término (lám. 486). Papel importante en
esta fase inicial desempeña también Salomón van Ruysdael (1600-1670),
casi riguroso coetáneo suyo y de estilo muy semejante (lám. 488). Como
queda indicado, no debe olvidarse en la creación del paisaje holandés
la fecunda influencia de un pintor genial como Rembrandt, cuyo discípulo, F. Koninck (1619-1688), amigo de dilatadísimas perspectivas, es
paisajista de primer orden.
Pero los dos nombres más celebrados en e s t e género de pintura son
los de Jacob van Ruysdael (1628-1682) y Meindert Hobbema (1638-1709),
ambos de la generación siguiente a Van Goyen, y cuya actividad corres-
472, 473.—REMBRANDT: El h o m b r e del casco, M. de Berlín. L o s s í n d i c o s de l o s
p a ñ e r o s , M. de A m s t e r d a m .
474, 475.—REMBRANDT: Dánae. R o n d a de n o c h e , M. de A m s t e r d a m .
476-478.—REMBRANDT: R o n d a de n o c h e , M. de Amsterdam.—VAN OSTADE: Aldeanos,
M. de Amsterdam.—STEEN: Oferta galante, M. de B r u s e l a s .
479-481.—TERBORCH: Concierto, M. de Berlín.—METSU: S e s i ó n de m ú s i c a ,
M. d e La Haya.—P. BE HOOGH: J u g a d o r e s de cartas, Palacio Real, Londres.
482, 483.—VERMEER: Pintor en su taller, Viena.—RUYSDAEI. : E ] m o l i n o ,
M. d e A m s t e r d a m .
484, 485.—JÍOBBEMA: Avenida de M i d d e l h a r n i s , C a l e r í a Nal. de Londres.—VVrrn;
Iglesia, p r o p i e d a d particular.
PINTURA
BARROCA FLAMENCA Y
HOLANDESA
305
ponde ya al último tercio del siglo. Con Jacob van Ruysdael, sobrino
de Salomón, el paisaje adquiere un sentido dramático sin precedentes
en la pintura holandesa. El cielo se carga en él de un valor emotivo,
desconocido para Van Goyen, e incluso desempeña en el conjunto formal un papel también completamente distinto. Vistos sus paisajes en
la realidad, están, sin embargo, reconstruidos para reflejarnos el estado
de ánimo del pintor. En la Playa de Scheveningen, del Museo de La
Haya, gracias a la sabia distribución de las nubes grises y de amplias
superficies iluminadas, el celaje hace sentir toda la grandiosidad de la
bóveda celeste. El Molino, del Museo de Amsterdam, es una creación
no menos grandiosa, cargada de lirismo, en la que sobre todo el cielo,
cubierto de pesados nubarrones grises, destaca la esbelta figura del
viejo molino blandamente modelado por la luz pálida de la tormenta
(lámina 483).
Hobbema, diez años más joven que Ruysdael y amigo suyo, es de
sensibilidad menos fina que él, pero un conocedor excelente de la técnica del paisaje, que nos ha dejado obras tan de primer orden como
la Avenida de Middelharnis (lám. 484), de la Galería Nacional de Londres, donde dos filas de árboles perdiéndose en la lejanía de una amplia llanura, gracias a unos admirables efectos de luz y a un colorido
muy suave, invaden el espíritu de quien los contempla, de un reposo
infinito. No menos bello es el Molino, del Museo del Louvre.
En escuela donde el paisaje, verdadero canto a la tierra conquistada al mar con tanto esfuerzo, se convierte en género independiente,
es natural que ese mar, origen, por otra parte, de la gran prosperidad
del país, atraiga también el interés de sus pintores. Después de varios
intentos de escaso interés artístico, es la tercera generación del siglo
la que impone a la marina sus caracteres definitivos. El primer gran
cultivador del nuevo género es Juan van Capelle (1624-1679), que, formado en el taller de Rembrandt, descubre a los holandeses como tema
pictórico la grandiosidad del mar en calma. Pero el nombre más famoso es el de Willem van de Velde (1636-1707), amigo de contemplar las
aguas tranquilas del mar pobladas de majestuosas embarcaciones, pero
que gusta igualmente de representar las encrespadas olas del mar del
Norte (lám. 487).
Paralelamente al paisaje puro de un Ruysdael o un Hobbema, donde la figura humana o los animales son simple accesorio, se desarrolla
en Holanda un género pictórico en el que fondo y figura se encuentran
más equilibrados. Tal vez el representante más típico de ese equilibrio
es Albert Cuyp (t 1691), el pintor de paisajes amplios inundados de
luz dorada, con campesinos y ganado a la orilla del río (lám. 490), que,
21
322
ANIMALES, FLORES Y BODEGONES
no obstante lo que repite los mismos elementos, siempre observa matices que llenan de novedad sus creaciones. En Philips Wouwerman
(t 1668), casi riguroso coetáneo de Cuyp, el paisaje se retrae en beneficio de los elementos animados. Los temas con que gusta de enriquecer
el paisaje, hasta el punto de reducirlo a veces a su mínima expresión,
son los jinetes que hacen parada ante la venta, las diligencias en marcha o deteniéndose en la posada, los choques de caballería, la salida
para la caza, etc. Para Wouwerman, el jinete es, por lo menos, tan
importante como el paisaje mismo. Pintor muy fecundo, el Museo del
Prado posee varias obras de su mano.
ANIMALES, FLORES Y BODEGONES.—Tan natural como el nacimiento del
paisaje y de la marina es en Holanda el de la pintura de animales.
País de pastos abundantes, es también país ganadero. Paul Potter
(i 1654), muerto antes de los treinta años, al pintar su famoso Toro
(1647) (lám. 489), del Museo de La Haya, deja creado el nuevo género
en que los holandeses ven ensalzada por un artista de primera fila
una de las principales preocupaciones de su vida material. Como es
lógico, a la pura observación de los animales termina imponiéndose el
sentido poético, sin el cual la obra de arte no existe. Las vacas, del Museo del Prado, está firmado dos años antes de su muerte.
Con esa asombrosa fecundidad pictórica que caracteriza a la Holanda del siglo xvii, este interés por los animales produce algunos artistas,
que se especializan en las pinturas de aves. El más importante es Hondecoeter (+ 1695), el pintor de las aves de corral, del rey del gallinero
erguido y orgulloso de su corte o luchando con su rival, cuyos rápidos
movimientos, graciosas curvas e irisaciones de sus plumas interpreta
con deleite (lám. 491).
E n la tierra del tulipán, las flores consumen la actividad d e no pocos pintores, consagrados exclusivamente a representarlas. Los más
destacados son, ya en el siglo XVIII, R. Ruysch (t 1750) y Jan van Huysum (t 1749) (láms. 492).
E l bodegón, que, en cierto grado, participa de varios de los géneros
anteriores, es también tipo de pintura que responde plenamente a la
sensibilidad holandesa. Las flores, las telas ricas, los vidrios, los vasos
de oro y plata, las blancas plumas del cisne y las tornasoladas del pavo
real, «1 fino pelo de conejo y la rugosa corteza amarilla del limón, son
excelentes motivos para satisfacer ese ansia de acariciar con e l pincel
las calidades de las cosas, tan manifiesta en los maestros holandeses
desde los remotos días de Dirck Bouts. El número de pintores de bodegón es muy crecido, pero entre ellos sobresalen Juan Davidsz de Heem
P I N T U R A BARROCA FLAMENCA Y
HOLANDESA
t|')
(t 1683), el amigo de frutas relucientes y poco numerosas, bellas piezas
de orfebrería y limpios vasos de cristal de elegantes formas, entre los
que suele destacar como rasgo personal de su ñrma el rizo de oro de
la corteza de algún limón a medio pelar. Recuérdese además a Willen
Cl. Heda (t 1678) y a Claeszcn (t 1661) (lám. 493).
CAPITULO XVIII
PINTURA
ESPAÑOLA
DEL SIGLO XVII
PINTURA BARROCA ESPAÑOLA.—El siglo de oro de la pintura española
es el XVII, y lo es no sólo por el número de pintores de primero y segundo orden que en él viven, sino por ser también el más original.
Los pintores españoles se entregan ahora con entusiasmo al naturalismo inspirador de la reacción barroca. Impúlsales a ello su propio
temperamento, que en esta ocasión coincide con los nuevos gustos
artísticos. Y en este aspecto es indudable que alcanzan algunas de las
metas a que aspira el barroco. El nombre de José Ribera, con sus
modelos buscados en las más bajas clases sociales, y su gusto en representar tipos incluso anormales, es buen testimonio de ello.
Este apego a la naturaleza, propio del temperamento artístico español, le hace no gustar o, tal vez, le incapacita para esa interpretación
heroica de los temas religiosos del barroco italiano y flamenco, que
para la sensibilidad española siempre tienen algo de teatral y falso.
Nuestra pintura religiosa barroca se distingue por la forma realista y
concreta y, por lo general, cargada de emoción, con que expresa los
temas, y de ello nos ofrece el mejor ejemplo Zurbarán en sus místicos.
Ya nos hemos referido a la expresión mística en escultores como
Pedro de Mena; pero es indudable que la pintura ofrece campo más
amplio p a r a interpretarla. El amor divino es tema que importa sobremanera a nuestros pintores, desde la simple oración hasta el arrebato
místico. Como trabajan para iglesias y conventos, donde son frecuentes los religiosos que reciben, o creen recibir, favores divinos y que
saben expresar lo que sienten en esos trances, los pintores procuran
afinar su mirada. Por eso, algunas expresiones que hoy nos resultan
tal vez demasiado arrebatadas, no hacen sino expresar estados del
alma perfectamente concretos y reales.
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
325
Agrégase a esta actitud naturalista la sobriedad de la mímica española comparada con la italiana; esa gravedad que suele frenar el dibujo
español al desplazar los miembros de las figuras, y aminorar el interés
por crear composiciones nuevas y complicadas. Al abandonarse, en el
siglo xvii, el arte de componer rafaeleseo, reaparece en los pintores
españoles su propia sensibilidad. Las composiciones se simplifican y los
personajes se mueven en los cuadros como en la vida ordinaria; lo que
pierden en ritmo lineal y movimiento de masas lo ganan en vida real.
Salvo en artistas como Ribera y Velázquez, la composición de buena
parte de nuestros cuadros se distingue por esa yuxtaposición de personajes, característica, por ejemplo, de Zurbarán.
El naturalismo arriba comentado no lleva, sin embargo, a ampliar
considerablemente los géneros pictóricos. El contraste es notable si
comparamos nuestra pintura barroca con la holandesa. La pintura española es, sobre todo, religiosa,, y en mucho menor grado, de retrato,
aunque en este aspecto la calidad de los de Velázquez compensa con
creces la relativa escasez de pintores especializados. El retrato español
es de actitud y gestos naturales; no se acepta el de tipo mitológico;
pero en cambio, aunque rara vez, alguna dama se hace retratar con los
atributos de su santa titular.
En los restantes géneros, sólo en el bodegón se crea un tipo diferente del de las otras escuelas. Los pintores de flores abundan, y no
falta algún paisajista, algún pintor de batallas, de marina y aun de
arquitectura; pero salvo los primeros, son figuras un tanto aisladas,
que no llegan a crear escuela. Dos géneros de pintura requieren, sin
embargo, gracias a Velázquez, mención aparte: el ya citado de paisaje
y el de la fábula pagana. Los fondos de varios de sus cuadros son
paisajes de primer orden y de novedad extraordinaria; pero, por desgracia, apenas crean escuela. La mitología, sólo excepcionalmente cultivada por nuestros pintores, ocupa, sin embargo, amplio espacio en la
obra de Velázquez, quien, como a todo lo suyo, le impone su poderosa
personalidad.
En el aspecto más puramente técnico, lo más importante es la temprana fecha en que se entregan nuestros pintores al estudio de la luz,
y, sobre todo, que gracias a Velázquez alcanza nuestra pintura barroca
la meta, todavía no superada, en la representación del aire.
E S C U E L A VALENCIANA. RIBALTA.—Por ser la que en fecha más temprana comienza a cultivar en España el tenebrismo y el naturalismo, y
por haber producido a J. Ribera, gran pontífice de ambas categorías,
precisa referirse en primer término a la escuela valenciana.
326
ESCUELA VALENCIANA : RIBALTA
A la cabeza de la nueva tendencia barroca figura el catalán Francisco
Ribalta (t 1628), que se forma en El Escorial. Allí, con Navarrete, a
quien hemos visto tan preocupado por los problemas de la luz, y en
las obras de Bassano y de Tintoretto de las colecciones reales, es
donde, probablemente con independencia del Caravaggio, se despierta
su interés por el claroscuro, que le convierte en nuestro primer tenebrista. Su obra fechada más antigua, que es el Cristo clavado en la
Cruz, del Museo de Leningrado (1582), está, en efecto, firmada en Madrid, y nos muestra, a pesar de su manierismo, un interés por la luz,
sin más precedente en nuestra pintura que el de Navarrete. De esa
misma formación cortesana es testimonio, en su gran retablo de Algemesí (1603), la Degollación de Santiago, literalmente inspirada en la
del lienzo escurialense del pintor castellano, si bien el efecto tenebrista
es más intenso.
El Museo del Prado posee dos obras importantes de su mano. La
Aparición del Angel y del Cordero a San Francisco es, tal vez su más
bello estudio de luz, mientras el Crucificado abrazando a San Bernardo
(lámina 494), además de ser un excelente ejemplo de su estilo tenebrista, siempre sobre la base de un colorido terroso, prueba que Ribalta no es sólo un técnico de la luz, sino que sabe también interpretar
los más finos matices expresivos del éxtasis. En el Museo de Valencia,
es impresionante por el arrebato místico del santo y por la serenidad
de Jesús, el San Francisco abrazando al Crucificado, que desprecia con
el pie a la pantera de los placeres terrenos. Es el tema que hará famoso
Murillo. En el mismo museo debe recordarse el San Pedro, de intenso
claroscuro, y una Cena, que conviene comparar con la de Juanes para
contemplar el largo camino recorrido por la pintura valenciana.
Capítulo todavía algo confuso es el de los colaboradores y discípulos
inmediatos de Francisco Ribalta, entre los que cuenta en primer término su hijo Juan, que firma ya en 1615 el Cristo clavado en la cruz,
del Museo de Valencia, si bien su corta vida no le permite tal vez
formar un estilo más personal. La obra más valiosa de esta zona imprecisa es el espléndido retablo de Andilla, en el que se quiere ver,
sobre todo, la mano del discípulo de F. Ribalta, V. Castelló.
RIBERA.—Aunque p o r su nacimiento y por considerarse que inicia
su aprendizaje con Ribalta, se le incluye en la escuela valenciana, es,
en realidad, un artista cuya personalidad se desarrolla y florece en
Italia. Sus verdaderos maestros, como es el caso de Rubens, son los
grandes pintores italianos. Su afincamiento en Nápoles, y la profunda
influencia que ejerce en la escuela napolitana posterior, obligan a in-
PINTURA
ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
327-
cluirle también en la escuela italiana. Mutatis mutandis, su posición
respecto de aquélla y de la de su patria, es análoga a la de los franceses Poussin y Lorena. Por su temperamento artístico, Ribera es tan
típicamente español, como Poussin lo es francés.
De sus años juveniles sabemos muy poco. Nacido en Játiva en 1591,
supónese que estudia con Francisco Ribalta. En fecha imprecisa, pero,
al parecer, muy joven, marcha a Italia, cuyas principales ciudades
debe de visitar, y en 1616, cuando frisa en los veinticinco años, se encuentra ya en Nápoles, y se casa con la hija de un pintor de aquella
población. Gracias a sus grandes méritos y al favor de los virreyes,
duque de Osuna y conde de Monterrey, no tarda en conquistar buena
clientela, vive holgadamente y goza de gran fama. Pintores como Velázquez, cuando van a Italia, se consideran obligados a visitarle, y el
Pontífice le concede la Orden de Cristo. Las amarguras familiares se
encargan, sin embargo, de ennegrecer el final de su vida. Su bella hija,
cuyo rostro perfecto él copia como símbolo de pureza en una de sus
mejores Concepciones, niña todavía de diecisiete años, es seducida por
Don Juan de Austria, que sólo cuenta dos más, cuando va a Nápoles
para apaciguar la sublevación de Masaniello. El fruto de estos amores,
al cumplir los dieciséis años, profesa de monja en las Descalzas Reales,
de Madrid, con el nombre de Sor Margarita de la Cruz y Austria. A los
cinco años del doloroso contratiempo familiar muere el pintor en
Nápoles. Pequeño de cuerpo Ribera, se le conoce en Italia con el sobrenombre de «el Spagnoletto», el Españolito.
Ribera es uno de los grandes pontífices del tenebrismo. Parece seguro que marcha a Italia con el interés puesto ya en los efectos de luz
propugnados en Valencia por Francisco Ribalta, y es más que probable
que estudie con el entusiasmo del convencido la obra de Caravaggio,
muerto poco antes de su llegada. Sus luces y sus sombras son, sin
embargo, diferentes de las del pintor italiano, en buena parte porque
Ribera es al mismo tiempo un gran colorista, y porque su sentido más
exaltado del tenebrismo le lleva a ennegrecer más intensamente las
sombras (lám. 495). Desde este punto de vista, ningún otro le supera.
Pero como los más de sus correligionarios artísticos, sólo ve en la luz
su valor dramático y el elemento que presta volumen a la forma; no
llega a descubrir la posibilidad de dar vida al aire interpuesto en los
diversos términos. Cuando olvida los efectos intensos tenebristas, es
para entusiasmarse con el color aprendido en el Tiziano y en Veronés,
y por eso, pese a sus enormes diferencias, su colorismo, unido al claroscurismo, ha hecho pensar también en el Correggio.
328
RIBERA
Ribera es dibujante de primer orden, y frente a buena parte de sus
compatriotas, distingüese por su arte en el componer. Tan sabio en
este aspecto como el mejor pintor italiano de su tiempo, diferénciase
de todos ellos por su gravedad y simplicidad netamente españolas. Tan
lejano de la torpeza constructiva, frecuente en nuestros pintores, como
del tono declamatorio de un Guido Reni, es en este equilibrio maestro
de primer orden, dotado de un gran sentido de la monumentalidad,
aprendido en Rafael —él mismo nos dice que lo estudia con ahinco
en su juventud— y en la escultura romana. Su Baco en casa de Icario
es, en la composición, copia casi literal de un relieve clásico.
Pese a este clasicismo, Ribera es uno de los campeones más extremados del naturalismo barroco, sin reparar en las imperfecciones físicas del modelo. Ribera se sumerge en la realidad con la misma fruición
que los autores de nuestras novelas picarescas. El niño cojo (lámina 496), del Museo del Louvre, es de un realismo impresionante, y
la Barbosa de los Abruzos (1631), de la Duquesa de Lerma, con sus
largas barbas que medio cubren el pecho que da a su hijo, mientras
el marido aparece al fondo, es de una verdad que produce repugnancia, aunque probablemente la elección del tema no deba de atribuirse,
al menos exclusivamente, al pintor. Esa sed de realidad se manifiesta
a lo largo de toda su obra en el deleite con que interpreta la ruina
del cutis humano, los rostros y manos cuajados de arrugas de gentes
de edad, e incluso las carnes sangrantes. Su factura pastosa, en la
que el color muestra la huella del pincel siguiendo la forma representada, tan típicamente riberesca, contribuye también a producir ese
efecto de realidad.
Ribera es, sobre todo, pintor de temas religiosos. En el Nacimiento,
del Museo del Louvre, es admirable su maravilloso arte para interpretar la calidad de las cosas —el de la catedral de Valencia es sólo
de medio cuerpo— y en los Desposorios de Santa Catalina, del Museo
de Nueva York, compuesto en estilo todavía renacentista con bellos
modelos femeninos, y una fuente de cristal con frutas, se descubre
de nuevo al gran pintor de la realidad. Si pasamos a los temas de los
últimos momentos de la Pasión, el Cristo en la Cruz, de la Colegiata
de Osuna, ofrece el interés de ser una de sus obras más antiguas, y
en la Piedad, de S. Martín, de Nápoles, vemos al gran compositor especialmente preocupado por el escorzo del cuerpo de Cristo al gusto
caravaggiesco, pero sobre todo dotado de un hondo sentido dramático,
todo ello dentro de u n estilo grandioso y monumental. Estas últimas
notas son también las que distinguen a la Trinidad, del Prado, donde
el Padre Eterno, más que sobre las nubes, parece sentado sobre firmí-
PINTURA
ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
329-
simo trono de granito. Tema nada corriente de la vida de Jesús, la
Comunión de los Apóstoles, de S. Martín, de Nápoles, pintado el año
antes de su muerte, está muy bellamente compuesto y es una de las
obras en que hace un alarde de riqueza de color casi veneciano. De
sus Concepciones, la más famosa y de mayor desarrollo es la de las
Agustinas, de Salamanca, pintada por encargo del virrey de Nápoles,
conde de Monterrey, extraordinariamente grandiosa y monumental (lámina 497). Algo posterior era la del Convento de Santa Isabel, de Madrid,
destruida en 1936, en cuyo rostro, al parecer, retrata a su propia hija;
rostro que, al conocer las monjas la seducción de la joven por Don Juan
de Austria, hacen repintar a Claudio Coello.
Pero Ribera es, sobre todo, pintor de santos, y, en particular, de
santos penitentes y de mártires de los primeros tiempos del cristianismo. Todavía hoy suele el profano atribuir a Ribera cuantos santos
penitentes encuentra de tipo tenebrista. Entre sus cuadros de martirio
ninguno es comparable al de San Bartolomé (lám. 498), del Museo del
Prado, donde el gran compositor triunfa sobre lo cruento del tema.
El momento elegido es aquel cuando, atadas sus manos a un madero,
tratan de elevar el cuerpo del santo para desollarlo, y son ese esfuerzo
de los que pugnan por levantar ese cuerpo y el peso de éste los dos
motivos esenciales del cuadro. Poniendo, en cambio, la nota sangrienta en primer plano, dedica Ribera a este mismo tema una estampa que
alcanzará difusión extraordinaria. Sus mejores interpretaciones de San
Sebastián —Leningrado, Berlín, Bilbao y Valencia— prueban que en la
escena representada interesa a Ribera más el movimiento y la dramática actitud del cuerpo recortándose en la sombra, que lo cruento del
martirio.
En los santos de cuerpo entero de actitud reposada, su sentido de
la grandiosidad aprendida en la escultura romana es, en cambio, manifiesto. Recuérdense en el Museo del Prado el San Juan Bautista (lámina 499), con el típico tronco riberesco por fondo, grueso e inclinado,
cruzando el lienzo y acompañando la figura del santo; el San Bartolomé y la Magdalena penitente, la santa que radiante de belleza nos presenta además ascendiendo a los cielos en la Academia de San Fernando.
Porque Ribera, a quien muchos sólo consideran pintor de mártires de
rugosa piel, tiene también un exquisito sentido de la belleza femenina,
y buena prueba de ello es la Santa Inés, del Museo de Dresde (1641). El
San Jerónimo, de Leningrado (1626), de intenso claroscuro, es una de
sus obras fechadas más antiguas.
Bien de cuerpo entero, como el Santiago y el San Roque, del Museo
del Prado, donde la monumentalidad de la figura se encuentra subra-
330
ESCUELA SEVILLANA DEL PRIMER TERCIO DE SIGLO
yada no por gruesos troncos de árboles, sino por los grandes sillares
en que se apoyan, o simplemente de medio cuerpo, como sus apóstoles, del mismo museo —el San Andrés (lám. 495) es una de sus obras
maestras, equiparable en luz y expresión a un buen Rembrandt—, Ribera nos ha dejado toda una numerosa y espléndida galería de santos.
En cuanto a temas del Antiguo Testamento, son muy bellos el Sueño
de Jacob, cuya simplicidad y grandiosidad corren pareja con la impresión de reposo que produce, y el Jacob e Isaac (1637), donde Ribera
siente más entusiasmo por el color que por el tenebrismo. Ambos cuadros se guardan en el Museo del Prado.
Ribera es el pintor español que, con Velázquez, ha dejado más temas
mitológicos. Ya nos hemos referido al Baco en casa de Icario, del que
sólo se conserva la cabeza del dios y otra de mujer, en el Museo del
Prado. En el Museo de Nápoles guárdase Sileno ebrio (1626) y
Apolo y Marsias, éste de composición extraordinariamente movida y
de impresionante dramatismo, y en el del Prado, los gigantescos lienzos de Ixión y Ticio. Aunque el tema representado no es antiguo, por
su aspecto clásico puede recordarse en este lugar la Lucha entre mujeres, del mismo Museo, que figura un duelo celebrado en el siglo xvi, en
Nápoles, entre dos jóvenes por el amor de Fabio de Zeresola.
Por su tema se relacionan con los cuadros anteriores los de sabios
de la antigüedad, para los que toma a veces modelos de las más bajas
clases sociales. El Arquímedes (lám. 500), del Prado, es, en realidad,
un pordiosero sonriente.
Dibujante extraordinario, tal vez el de pulso más firme de la escuela
española, cultiva también el grabado. El es uno de nuestros pocos grabadores de primer orden. Conócense varias estampas de San Jerónimo,
San Pedro, la ya citada de San Bartolomé, el retrato ecuestre de Don
Juan de Austria, varios estudios de bocas, ojos y orejas, etc.
ESCUELA SEVILLANA DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO: ROELAS Y HERRERA
EL VIEJO.—Durante el primer tercio del siglo trabajan en Sevilla varios
pintores de genio y gusto muy dispar, y sobre todo inician su carrera
Velázquez, Zurbarán y Alonso Cano. Pero los que ahora interesar son
esos artistas d e segundo orden que establecen el tránsito a la nueva era.
En realidad, a este período corresponde también Pacheco, que por
su estilo h e m o s preferido incluir todavía en el siglo xvt, pero cuya larga vida je prolonga hasta mediados del siguiente.
Juan de Roelas o de Fuelas (1- 1625), que, al menos a l final de sil vida,
abrasa el estado eclesiástico, muriendo de beneficiado del pueblecito
sevillano de Olivares, es un decidido cultivador del colorido y iel estilo
PINTURA
ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
331-
naturalista venecianos. No consta que esté en Italia, pero sí que pasa
algún tiempo en la corte, donde tan bien representados se encuentran
los grandes maestros venecianos. Aunque sin su interés por los violentos efectos de luz y de colorido más claro y alegre, algunas de sus
obras hacen pensar en Navarrete.
Su obra más representativa y conocida, el Martirio de San Andrés
(lámina 449), del Museo de Sevilla, pone bien de relieve que no sólo
sabe asimilar de la escuela veneciana la riqueza del colorido, sino que
se deja seducir por la afición veronesiana a los temas secundarios. El
paso de la escalera bajo la cruz y los dos sayones que la llevan en primer término es motivo casi tan importante para Roelas como el santo
mismo. El fondo de gloria poblado de alegres ángeles con instrumentos músicos y flores es, por su amplitud, uno de los más antiguos e
importantes de la pintura' barroca sevillana, si bien en este aspecto
tal vez le supere el de la Circuncisión, de la iglesia de la Universidad,
donde la típica división entre cielo y tierra se encuentra aún más acusada. En el Tránsito de San Isidoro, de la iglesia de su nombre, envuelve a los personajes en una atmósfera coloreada, que descubre su preocupación por la perspectiva aérea, aún en mayor grado que en el fondo
del San Andrés. En el Museo consérvanse además una Pentecostés y
una Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, en la que el perro y el
gato y las rosquillas del primer término nos hablan de esas licencias
veronesianas, que en este caso concreto hacen fruncir el ceño a su paisano Pacheco en su Arte de la pintura.
Más inclinado al estilo boloñés, Antonio Mohedano muere el mismo
año que Roelas. Artista de obra poco conocida, desempeña, al parecer,
interesante es su modelado escultórico, que presiente dentro de su coloA él se debe el hermoso lienzo de la Anunciación, de la Universidad.
De tipos idealizados —algún rostro recuerda los carracciescos—, lo más
interesante es su modelado escultórico, que presiente dentro de su colorido claro los encantos del tenebrismo, por lo que tiene particular interés en relación con Zurbarán. Se conservan algunas obras suyas en
Antequera.
Francisco Herrera el Viejo (t 1656), que vive hasta mediados de
siglo, y que debe iniciar su carrera cuando Roelas y Mohedano terminan la suya, es pintor que se adentra más en el estilo de la generación
siguiente. Artista de vida inquieta e irregular y genio fuerte, falsifica
moneda en cierta ocasión, y es librado de la cárcel por intercesión de
Felipe IV al contemplar una de sus pinturas. En los últimos años de
su \ida se traslada a Madrid, donde muere. Herrera no siente el entusiasmo de Roelas por el claro colorido veneciano y los alegres fondos
332
ZURBARÁN
de gloria. Su estilo es más viril, más prendado de las figuras fuertes y
monumentales, de expresión un tanto ceñuda. Su factura es valiente,
y algunas veces de gran soltura y netamente seiscentista.
La Apoteosis de San Hermenegildo, que se considera una de sus
obras más antiguas, pese al interés naturalista de sus modelos, tiene
algo de la falta de movimiento de Pacheco, y el rompimiento de gloria
que ocupa casi toda la superficie del lienzo, termina bruscamente donde comienza la zona de tierra. En la Visión de San Basilio (1639), del
mismo Museo de Sevilla, de época muy posterior, sus personajes, grandiosamente concebidos, se mueven con bríos, y la fusión de cielo y
tierra es mucho más natural. A esta misma serie pertenece el San Basilio dictando su doctrina, del Museo del Louvre. El San Buenaventura recibiendo el hábito franciscano (1628), del Prado, es buen ejemplo de la nota fuerte y llena de naturalismo que significa su estilo en
la Sevilla del Zurbarán joven y del Velázquez de los Borrachos (lámina 502).
Artista de mucha menos personalidad de Herrera, aunque de obra
abundante, es Juan del Castillo (1548 í 1640), el maestro de Murillo,
en cuyas obras juveniles ejerce visible influencia. De dibujo seguro,
pero colorido seco, y aun a veces agrio, es, comparado con los maestros anteriores, el más arcaizante de todos. La Asunción, del Museo de
Sevilla, es típico ejemplo de cómo conserva todavía mucho de los últimos tiempos renacentistas.
ZUREARÁN.—A Zurbarán, no obstante pertenecer a la gran generación que sigue a los maestros anteriores, es decir, a la de Velázquez
y Alonso Cano, conviene incluirlo al final de este período del primer
tercio del siglo, pues mientras sus dos compañeros comienzan a producir entonces sus obras capitales, él ha pintado ya hacia 1640 las
que constituyen su verdadera gloria.
Francisco Zurbarán (159S 1 1664), aunque formado y establecido en
Sevilla durante casi toda su vida, nace en Fuente de Cantos, en esa
región meridional de Extremadura tan relacionada siempre con la capital andaluza. Su nombre delata ascendencia vasca en grado que ignoramos. En 1624, niño todavía, lo encontramos en Sevilla de aprendiz con el pintor Pedro Díaz de Villanueva. Dos años más tarde firma
ya su obra fechada más antigua: una Concepción de propiedad particular. Y antes de cumplir los veinte lo hallamos casado y viviendo en
Llerena, donde permanece unos diez años, al cabo de los cuales regresa a la capital andaluza a petición de su Ayuntamiento, que, al estimar
«que la pintuia no es el menor ornato de la república», designa a un
PINTURA
ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
333-
caballero veinticuatro para que le manifieste el gusto con que le verían
establecerse en Sevilla. La protesta de Alonso Cano, fundada en la ordenanza de pintores, al mismo tiempo que refleja el carácter inquieto
del granadino, delata la clientela que espera la llegada de Zurbarán. En
efecto, a esos años y a los que siguen corresponden varias de sus series más importantes y numerosas.
La cuarta década del siglo es la más fecunda e inspirada de su
vida. A ella corresponden su viaje a Madrid para pintar en el Salón
de Reinos del Buen Retiro, y sus trabajos decorativos en el navio del
Santo Rey Don Fernando, enviado por la ciudad de Sevilla a Su Majestad para que pasee en el estanque del Buen Retiro. Gracias a estos
servicios, se firma alguna vez pintor del Rey. En la siguiente, en cambio, su estrella inicia su descenso. Bien sea por la competencia que comienza a hacerle Murillo, o por motivos de otra índole, ya no recibe
encargos de la categoría de los anteriores, aunque continúa pintando
cuadros muy bellos, y al final de su vida, pasado de moda su estilo,
se traslada a Madrid, donde muere en suma pobreza.
En Zurbarán triunfan ya conjuntamente dos valores que son decisivos en la pintura barroca de este momento: el claroscurismo y el
naturalismo. Menos radical que Ribera, si bien es cierto que en este
aspecto, tal vez nadie supera al pintor valenciano, es uno de nuestros
principales tenebristas. A diferencia de sus compañeros sevillanos Velázquez y Alonso Cano, que también inician su carrera en el tenebrismo, se mantiene fundamentalmente toda su vida dentro de él. Sus luces son, sin embargo, más claras y transparentes que las de Ribera, e
incluso que las de Velázquez y Cano en su etapa similar.
No conservamos de Zurbarán bodegones con figuras como las de
Velázquez, hijos del ansia de realidad de la nueva generación, pero sí
puede advertirse a lo largo de toda su obra un interés mantenido y
profundo por expresar las calidades de las cosas. Zurbarán es un admirable pintor de telas blancas, de rasos, de blandos y gruesos terciopelos rojos y de bordados ricos. Los libros, piezas de orfebrería o cerámica, las flores y las frutas que aparecen en sus cuadros podría
decirse que están retratados con el mismo entusiasmo que los rostros
y las manos de los personajes. Debido a este interés naturalista, servido por su claroscurismo y por su deseo de volumen, casi de escultor,
estos temas secundarios solicitan en sus cuadros nuestra mirada tanto
como los principales.
Zurbarán, tan enamorado del volumen y de la calidad de las cosas,
no siente, en cambio, interés alguno por el escorzo, y es que el escorzo
es fundamentalmente movimiento, y Zurbarán no siento el movimien-
334
ZURBARÁN
to. Ese gusto por las figuras que arquean su cuerpo para que las veamos hundirse en la profundidad, comentado en Caravaggio y en Ribera, se encuentra reñido con su amor por las composiciones reposadas y tranquilas, en las que el esfuerzo físico no existe y los arrebatos
son casi exclusivamente espirituales. Es evidente que Zurbarán no demuestra tener un gran sentido del espacio —sus perspectivas arquitectónicas son pobres y a veces incorrectas— y que acaso no hubiera
sido capaz de crear composiciones complicadas y movidas. Pero es indudable también que la simplicidad y el reposo son valores deseados
por él. Tal vez en ninguna obra resulta más clara esa voluntad de sencillez y de reposo que en sus bodegones, donde se limita a disponer en
fila los objetos. Salvo en casos en los que el movimiento y el esfuerzo
físico están exigidos por el tema, como en los Trabajos de Hércules,
muy rara vez abandona Zurbarán en sus composiciones el tono solemne y grave.
Como todos los grandes pintores del siglo X V I I , con la excepción
de Velázquez, se dedica a los temas religiosos, pero dentro de este
género es, sobre todo, pintor de frailes. Si recordamos la obra de Ribera, sorprenderá en Zurbarán la importancia de las series dedicadas
a narrarnos historias de órdenes religiosas. Estos ciclos pictóricos constituyen uno de los más notables empeños de nuestra pintura barroca,
empeño que puede tener realidad gracias a la generalización, hacia
1600, del uso del lienzo en grandes proporciones, pues ya sabemos que
el fresco no llega a ser asimilado por nuestros pintores. Zurbarán es,
sin duda, el más eximio y genuino representante de esta pintura cíclica destinada a decorar los templos y los claustros conventuales. Abundan en ellas, como es lógico, las escenas en que los religiosos son
regalados con la presencia divina, que Zurbarán interpreta en el tono
grave y solemne de todo su arte, sin teatralidad, pero con la expresión
firme e intensa del creyente que no precisa de gestos aparatosos para
rendir homenaje a lo sobrenatural.
El estilo de Zurbarán llega pronto a su madurez, y en él se mantiene hasta que cumple los cuarenta años. Al mediar el siglo, el tono
fuerte de sus composiciones comienza a decrecer, probablemente por
influencia del joven Murillo. y, en realidad, por el cambio del gusto.
Adviértese ahora acusada inclinación por las formas curvas, y las superficies más blandas e indefinidas, abandonando su estilo viril, reflejo
de su verdadero temperamento, por acomodarse al de la segunda mitad del siglo.
Aunque evidentemente no es esta última etapa de su obra equiparable a la anterior, probablemente se insiste con exceso en su decaden-
P I N T U R A ESPAÑOLA DEL SIGLO X V I I
335-
cia de estos años. Es cierto que el Cristo recogiendo las vestiduras, de
Jadraque, de 1661, de tema poco grato, y menos para él, ya que se
trata de un desnudo en movimiento, no le hace ningún favor; pero la
Concepción, del Museo de Budapest, de ese mismo año, nos dice que
ni su inspiración ni sus facultades técnicas están agotadas.
Zurbarán pinta historias e imágenes religiosas aisladas, pero sus
obras principales son retablos y series de lienzos para decorar dependencias conventuales. Inícianse éstas con las de los dominicos, de los
mercedarios y de los franciscanos de Sevilla. A la de los mercedarios
pertenecen las dos Visiones de San Pedro Nolasco (1629), del Museo
del Prado, excelentes muestras de su simplicidad en el componer y,
sobre todo, de su arte para pintar blandas telas de lana que el tiempo
torna doradas.
Pero la obra maestra de este primer momento es la serie del convento franciscano de San Buenaventura, donde trabaja mano a mano
con Herrera el Viejo. No obstante las excelencias del santo presidiendo
una reunión y del santo de cuerpo presente, la escena más impresionante es la del santo en oración, de simplicidad admirable (lám. 510).
La lámina 506 lo presenta mostrando el origen de su sabiduría.
De este mismo período juvenil se considera la serie de la Cartuja
de las Cuevas, del Museo de Sevilla, a que pertenecen la Virgen, protegiendo con su manto a los religiosos; San Hugo, en el refectorio
(lám. 507) y la Visita de San Hugo al pontífice, buenos ejemplos del
gusto del pintor por las composiciones reposadas, graves y sencillas
y del Zurbarán pintor de la vida conventual.
La cuarta década del siglo se abre con una obra excelente, el San
Alonso Rodríguez (1630), de la Academia de San Fernando, en la que
lo místico se expresa en la f o r m a profunda y sincera típicamente zurbaranesca, y el colorido claro y alegre de los personajes divinos nos
ofrece una visión celestial pocas veces igualada por nuestra pintura
barroca. La Apoteosis de Santo Tomás de Aquino (lám. 503), del Museo de Sevilla (1631), es composición de tipo monumental. Es un enorme lienzo en el que Zurbarán, con su apego al reposo, dispone los
personajes en tres cuerpos perfectamente definidos. En el de tierra,
agobiado por las nubes del rompimiento de gloria, nos presenta a Fray
Diego de Deza, fundador del Colegio para el que se pinta el cuadro
formando pareja con el emperador, que confirma la fundación. El santo titular, rodeado por los p a d r e s de la iglesia, ocupa el cuerpo central,
y más arriba vemos a Jesús c o n la Virgen y al Padre Eterno con Santo
Domingo. Pero lo verdaderamente extraordinario es la forma admira-
336
ZURBARAN
ble como interpreta Zurbarán las capas de los Padres de la Iglesia y
los terciopelos de riqueza tizianesca.
Al final de esta misma década corresponden, además, sus series
del Monasterio de Guadalupe (1638) y de la Cartuja de Jerez (16331639). En la primera nos figura, en grandes lienzos, historias de la orden
jerónima, entre las que destacan la de Fray Gonzalo de Illescas sentado en su mesa y dispuesto a escribir; La misa del P. Cabañuelas, en
la que Zurbarán, como en el Alonso Rodríguez, vuelve a enfrentarse
con la expresión mística del que contempla el milagro, y, sobre todo,
la Aparición de Jesús al Padre Salmerón (lám. 505), uno de sus cuadros
más sencillos y emocionantes. De la serie de Jerez, aunque son importantes las historias evangélicas del retablo, hoy en el Museo de
Grenoble, los más valiosos son los cuadros de santos cartujos en oración, del Museo de Cádiz, como el Beato Juan de Houghton y el cardenal Nicolaus (lám. 504).
La personalidad de Zurbarán no se agota en estas grandes series.
Poseemos de su mano varios lienzos de santos o beatos en actitud contemplativa, equiparables a lo mejor de aquéllas. Recuérdense el Beato
Enrique Suzón, del Museo de Sevilla, el San Francisco en oración, de
la Galería Nacional de Londres, o el de Bilbao (1659), éste, típico ejemplo del blando modelado de sus últimos años.
De tono más mundano, debido a las riquezas de las vestiduras, son
sus bellos cuadros de santas. Desfilan en ellos con paso procesional,
casi siempre con expresión devota, mostrándonos el símbolo de su
martirio o santidad, pero a veces con expresión que hace pensar en la
costumbre de algunas damas de retratarse bajo la apariencia de santas
—piénsese en la Santa Casilda, del Museo del Prado—. La serie más
numerosa es la del Museo de Sevilla, y el ejemplar más bello la Santa
Margarita, de la Galería Nacional de Londres, llamada la Pastorcita
(lámina 509).
Zurbarán no es sólo pintor de santos. Los temas evangélicos ocupan
también sus pinceles. Probablemente ninguno de esta época ha representado a la Virgen niña, interrumpiendo su bordado para dirigir una
plegaria a las alturas, con el candor que él lo hace en el lienzo del
Museo de Nueva York (lám. 511). La Concepción es tema que repite
desde sus primeros tiempos —la de propiedad particular es de 1616—
hasta los últimos —la del Museo de Budapest, de 1661 (lám. 508)—.
Del Crucificado poseemos varias excelentes interpretaciones, en alguna de las cuales su cuerpo, destacado sobre el fondo negro, tiene relieve casi escultórico —Museo de Sevilla—. En el del Museo del Prado,
con los pies cruzados, según la visión de Santa Brígida —recuérdese
486, 487.—VAN GOYEN: Paisaje c o n río.—W. VAN DE VELDE: Playa de
M. de Cassel.
Scheveningen,
488-491.—SALOMÓN RUYSDAEL: Paisaje, M. de Budapest.—POTTER: Toro, M. de La H a j a .
A. CUYP: Paisaje, Gal. Nal. de Londres.—HONDECOETER: Aves de corral, M. de D r e s i e .
492-494.—HUYSUM : Flores.—CLAESZON: B o d e g ó n , M. del
S a n B e r n a r d o , M del Prado.
Prado.—RIBALTA;
ML-513.—ZURBARÁN: V i r g e n Niña, M. de N. York—TRISTAN: Adoración de l o s Reyes,
Yepes.—MAYNO: Adoración de los Reyes, M. del Prado.
516, 517—SANCHEZ COTÁN: Bodegón.—LOARTE: Pollería, p r o p i e d a d
particular.
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII
337
lo dicho al tratar de Montañés—, el San Lucas que aparece a sus pies
se ha supuesto autorretrato de Zurbarán.
De la Virgen con el Niño y de la Sagrada Familia poseemos varias
interpretaciones de sus últimos tiempos —Museo de San Diego, 1653;
colección Unzá del Valle, de Madrid, 1659; Museo de Budapest, 1659—,
en las que el tono fuerte del pintor parece ablandarse para ponerse
de acuerdo con el gusto de la nueva generación de Murillo.
Aunque mucho menos que el religioso, Zurbarán cultiva también
otros géneros pictóricos.
Son contados los bodegones que conocemos de su mano, pero tan
personales, gracias a la simplicidad suma de su composición —varios
objetos puestos en fila—, y al sentido del volumen y de la calidad de
lo representado, que tienen puesto propio en la historia del género.
Bellos ejemplos son el del Museo del Prado y el de la colección Contini, en Italia. Como pintor de retrato puede juzgársele en el del Condesito de Torrepalma, del Museo de Berlín, equiparable a los juveniles de Velázquez. Por último, la magna empresa de la decoración
del Salón de Reinos hace que, solicitado sin duda por Velázquez, cultive el género histórico y la fábula pagana en el Socorro de Cádiz, y
las Fuerzas o Trabajos de Hércules (1634), todo ello hoy en el Museo
del Prado.
PINTURA
CASTELLANA DEL P R I M E R TERCIO DEL SIGLO. T R I S T Á N Y
ORREN-
TE.—El comienzo de la transformación de Madrid en gran ciudad t a j o
Felipe II atrae a la corte un número creciente de pintores, que dan
lugar, a mediados de la centuria siguiente, a una escuela de pintura
netamente madrileña. Durante este período, que precede a la llegada
de Velázquez, el peso de los pintores establecidos en la vecina Toledo
es, sin embargo, tan grande, que casi es preferible hablar simplemente
de la escuela castellana.
No obstante la presencia del Greco en la ciudad imperial, su huella
en los pintores toledanos del primer tercio del siglo, salvo en el caso
de Tristán, es poco menos que nula. Las preocupaciones principales
son el tenebrismo con un colorido dominante rojizo y terroso que lace
pensar en el de Ribalta —de él participan, en efecto, Tristán, Orrente
y Loarte— y el naturalismo.
Luis Tristán (t 1624) consta que trabaja en el taller del Greco en
la primera década del siglo, y a él debe su gusto por el alargamiento
de las formas y su factura colorista inquieta y nerviosa, aunque sin la
brillantez y la limpieza de color del maestro. Uno de sus lienzos inás
representativos de la influencia de aquél es la Trinidad, de la Catedral
22
338
EL BODEGÓN: SÁNCHEZ COTÁN Y LOARTE
de Sevilla. Sus obras principales son los retablos de Yepes (1616) y de
Santa Clara, de Toledo (1623) (lám. 512).
Pedro Orrente (t 1645) nace en Murcia, pero deja obras valiosas
tanto en Toledo como en Valencia, sirviendo de enlace entre las escuelas castellana y valenciana. Artista de más amplias facultades que
Tristán, emplea en sus obras el color rojizo ribaltesco. Como pintor
de temas religiosos deja, entre otros cuadros, el San Sebastián, de la
catedral de Valencia (1616), de bella composición realzada por sabio
efecto de luz, y, sobre todo, la hermosa historia de Santa Leocadia en
el sepulcro (lám. 515), de la catedral de Toledo, sólo un año posterior.
Compuesto magistralmente desde un punto de vista muy bajo, al gusto veneciano, contiene una espléndida galería de cabezas. Orrente cultiva además el cuadro de género de tipo bassanesco, bien puramente
pastoril o justificado por un tema bíblico, como el Sacrificio de Isaac,
de Valencia. Por esta clase de pinturas suele denominársele el Bassano español, aunque con el pintor italiano sólo se relaciona por los asuntos, y no por el color (lám. 514).
E L BODEGÓN: S Á N C H E Z COTÁN Y LOARTE.—Este mismo acusado interés
naturalista por los temas humildes que hemos visto inspirar a los cuadros de género de Orrente, es el que da vida a la parte verdaderamente valiosa de los otros dos pintores que deben incluirse en la escuela
toledana de este período, Sánchez Cotán y Loarte. Ambos cultivan la
pintura de bodegón con las características que distinguen a los de la
escuela española del siglo XVII. Nuestros bodegones, aunque rara vez
llegan a la suprema simplicidad de los de Zurbarán, son siempre de
composición muy sencilla. El paralelismo de los animales, frutas o carnes pendientes es elemento decisivo en esa composición, y se tiende a
ordenar en fila los que se colocan sobre la mesa. El contraste con el
estudiado desorden de los bodegones flamencos y holandeses salta a
la vista.
Juan Sánchez Cotán (t 1627), hijo de la Mancha y educado en Toledo, al parecer con B. de Prado, ya mayor se hace cartujo. Es artista
de más fina calidad que Loarte, y lo que le permite figurar en el primer plano de nuestra pintura seiscentista son sus bodegones, en los
que se nos muestra y a en 1602 entusiasta del tenebrismo. Fecha muy
anterior a la de los restantes tenebristas castellanos, obliga a presumir una sugestión caravaggiesca bastante directa. En el bodegón de la
colección Hernani, en Madrid, imagina el pintor una ventana con frutas y aves pendientes, un enorme cardo y unas zanahorias en primer
término (lám. 516).
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
339-
Sánchez Cotán siente particular amor por estos ligeros alimentos
vegetales. Ese cardo y esas zanahorias, igualmente imaginados en una
ventana, son el tema exclusivo del bodegón del Museo de Granada, bodegón al que sólo faltan unos galápagos para ofrecer casi todo el menú
cuaresmal de los cartujos. Como se ha advertido, estos bodegones de
Sánchez Cotán son la antítesis de los flamencos, grasos y opulentos.
El bodegón desempeña a veces papel de cierto valor en sus mismos cuadros religiosos. En La Virgen con el Niño, de Guadix, el cardo, el trozo de queso y el pan que pinta en primer término, se diría
la ofrenda de la abstinencia del artista cartujo. La gran serie de historias de su Orden que hace para la Cartuja de Granada (1615) es una
de las más antiguas que se pintan en España.
Pintor de bodegones excelentes, semejantes a los de Sánchez Cotán, es Felipe Ramírez, que firma en 1628 el del Museo del Prado.
Alejandro Loarte (t 1626), aunque dentro del tipo de composición
sencilla de Sánchez Cotán, gusta de recargar más el escenario, que
fundamentalmente reduce también al primer plano. Sus dos obras principales son el bodegón del Asilo de Santamarca (1623), y, sobre todo,
la Pollería (1626) (lám. 517), del duque de Valencia, ambos de Madrid.
Pintor de bodegones de este momento es también el madrileño Juan
Van der Hamen (t 1631), representado en el Museo del Prado.
Los ITALIANOS. E L RETRATO: BARTOLOMÉ GONZÁLEZ.—Además de estos
pintores, hijos del país, trabaja en la corte un grupo de italianos muy
españolizados, algunos de ellos incluso nacidos en España, y en parte
descendientes de los traídos por Felipe II a trabajar en El Escorial.
El más atractivo e interesante de todos es también el de estilo más
puramente italiano y el que se encuentra más desligado del grupo. Es
el dominico fray Juan Bautista Mayno (1568-1649), que nace en Pastrana y vive en Toledo, pero trabaja en la corte, donde es, además, profesor de dibujo del futuro Felipe IV. Mayno es un caravaggiesco, que
se forma en Italia en las obras mismas del maestro, aunque no acepta
la intensidad de sus sombras. Casi podría decirse que es un tenebrista
en el que la tiniebla tiene la oscuridad imprescindible para que percibamos un bello efecto de luz y podamos acariciar el volumen de la
forma. Su caravaggismo es más fiel en algunos modelos humanos y en
su gusto por los escorzos. De todo ello es buen ejemplo la Adoración
de los Reyes (lám. 513), que, procedente de su convento toledano, se
conserva en el Museo del Prado. En él también se guarda el hermoso
lienzo de la Reconquista de Bahía, que pinta para el Salón de Reinos
del Palacio del Buen Retiro.
340
VELÁZQUEZ: SU VIDA
El más importante de los restantes es Vicente Carducho (1576-1638),
que, aunque italiano de nacimiento, se traslada muy niño a España
y en ella aprende el arte de la pintura. De estilo muy ecléctico, que no
permite incluirle entre los tenebristas, es la ñgura de mayor prestigio
de la escuela madrileña anterior a la llegada de Velázquez. Con facilidad
netamente italiana para concebir y ejecutar, pinta la numerosa serie
de grandes lienzos con historias cartujanas del Monasterio del Paular
(1626) (lám. 519), hoy repartida entre diversos templos y edificios oficiales. Consta que para prepararla va a Granada, a ver la colección
de Sánchez Cotán. Carducho, como Mayno, colabora también en la serie de cuadros del Salón del Buen Retiro, para el que hace varios lienzos, entre ellos la Expugnación de Rheinfelden. Además de pintor es
un teórico, y a él se debe uno de nuestros principales tratados artísticos, Diálogos de la Pintura, publicado en 1633.
Eugenio Caxés (t 1634), pintor de varias obras de carácter religioso,
y Félix Castello (t 1656), discípulo de Vicente Carducho y autor de
cuadros de batallas para el Salón de Reinos, son artistas que desempeñan papel más secundario. Angelo Nardi (t 1665), que llega de Italia
ya formado y que m u e r e en España después de medio siglo de labor,
pinta los importantes lienzos de la iglesia de las Bernardas, de Alcalá (1621), donde a su formación veneciana se agrega la influencia castellana.
Capítulo aparte, aunque realmente no muy brillante, forman dentro
del arte cortesano del primer tercio del siglo los pintores de retratos,
a cuya cabeza figura el vallisoletano Bartolomé González (1564 + 1627).
Como autor de temas religiosos, es uno de los tenebristas más decididos que trabajan en Madrid, como lo atestigua la Huida a Egipto (1627)
(lám. 520), del Museo de Valladolid, pintado el año mismo de su muerte. En el retrato, aunque naturalmente deja ver también sus preocupaciones claroscuristas, su estilo se encuentra dominado por la tradición cortesana de Pantoja, sin que sea capaz de reaccionar contra su
minuciosa interpretación de encajes, bordados, telas y joyas. A él se
deben, entre otros, los retratos de Felipe III y de Margarita de Austria (lám. 518), del Museo del Prado.
VELÁZQUEZ: Su VIDA.—Velázquez, un año más joven que Zurbarán
y dos más viejo q u e Alonso Cano, viene al mundo en 1599. Forma parte, pues, de esa generación que nace con el siglo y a la que pertenecen, fuera de E s p a ñ a , Van Dyck y el Bernini. En el campo de nuestras letras es un contemporáneo de Calderón. Su actividad corresponde,
por tanto, al segundo tercio de la centuria décimoséptima.
P I N T U R A ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
341-
Ve la luz primera en Sevilla y es hijo de Juan Rodríguez de Silva,
de padres portugueses, y de Jerónima Velázquez, de familia sevillana.
Aunque al ñnal de su vida suele firmarse Diego de Silva, se le conoce
por el apellido materno, y con él sólo figura en el nombramiento de
pintor de Felipe IV. Se asegura que comienza su aprendizaje con Herrera el Viejo, pero lo cierto es que, al contar los doce años, lo vemos
estudiando con Francisco Pacheco, artista de no muchos quilates, pero de la suficiente perspicacia para descubrir muy pronto el talento del
discípulo, y lo suficientemente comprensivo para saber respetar su personalidad. Pacheco lo contempla siempre entusiasmado y termina casándole con su hija, aunque, como él mismo escribe, tiene en más el
ser su maestro que su suegro. Probablemente Velázquez no aprende
mucho de él, pero sí le debe el haberse formado en un ambiente culto,
de gentes de letras, y el que se le abran las puertas de la corte.
Después de un primer intento en 1622, Velázquez, protegido por el
Conde-duque y por los sevillanos amigos de Pacheco, entre los que figura el poeta Rioja, es al año siguiente introducido en la corte y, gracias al resonante triunfo del primer retrato que hace de Felipe IV, ya
no sale de ella. Nombrado por el monarca pintor de cámara, y alternando sus actividades artísticas con sus funciones palatinas, en las que
termina siendo aposentador mayor, transcurre el resto de su vida en
Palacio. A cargo suyo las colecciones reales, son sus nuevos maestros
los grandes pintores, sobre todo los venecianos, en ellas representados
por obras de primer orden. De Rubens, el gran astro del nuevo siglo,
hay ya lienzos muy importantes, pero además en 1628 el propio artista se presenta en la corte, y Velázquez le acompaña en diversas ocasiones y recibe sus consejos. El más importante debe de ser el del
viaje a Italia, que emprende en 1629 a costa del monarca, provisto de
cartas de presentación para sus principales cortes. En Venecia se aloja en casa de nuestro embajador, y en Roma, en el Vaticano. Después
de haber visitado las principales ciudades y haber llegado hasta Nápoles, donde debe de tratar a Ribera, regresa al cabo de año y medio.
Reintegrado al servicio real, continúa haciendo retratos y colabora en
la decoración del Palacio del Buen Retiro, construido por su protector
el todopoderoso conde-duque de Olivares. En los desgraciados días de
la guerra de Cataluña, acompaña al monarca en la jornada de Aragón
(1644), y años más tarde, en 1649, marcha de nuevo a Italia. Artista
ya famoso, lo hace ahora enviado por Felipe IV para adquirir estatuas
y cuadros con que decorar las nuevas salas del Palcio. Velázquez, sin
los quehaceres palatinos, en la plenitud de su gloria y entre tanta obra
de arte de primer orden, está muy a gusto en Italia. En Roma retrata
342
SU ARTE
al propio Pontífice Inocencio X. Pero Felipe IV le necesita, le llama
reiteradamente, y, al fin, le ordena que regrese. En 1651 se encuentra
de nuevo en Madrid y es nombrado aposentador de Palacio, cargo
importante, que, no obstante, el tiempo que resta a sus pinceles, le
permite pintar obras como Las Meninas y Las hilanderas. En 1658, Felipe IV le concede el hábito de Santiago. Dos años más tarde cuida,
en función de su cargo, del viaje del monarca a la isla de los Faisanes, en el Bidasoa. Son para él más de setenta días de intenso trabaj o y constante movimiento, que deben de minar su salud, probablemente ya quebrantada. A su regreso a Madrid apenas le resta mes y
medio de vida. Felipe IV, que le sobrevive cinco años, hace pintar sobre su pecho la cruz de Santiago en el cuadro de Las Meninas, donde
le ha permitido retratarse.
A Velázquez le conocemos, sobre todo, por su autorretrato de cuerpo entero en el citado cuadro (lám. 521) y por otro, sólo de la cabeza, en el Museo de Valencia. Aunque sabemos poco de su carácter, los
que le conocen elogian en él su fino ingenio y encarecen su flema.
Persona modesta y bondadosa, gusta de favorecer a otros pintores, y,
nada ambicioso, no aprovecha su trato frecuente con el monarca para
prosperar desmedidamente. Su obra, relativamente reducida, parece justificar la flema de que le tachan sus contemporáneos.
Su ARTE.—Velázquez es, seguramente, el hijo más preclaro del naturalismo que inspira al barroco. Ningún pintor ha contemplado la
naturaleza y la ha interpretado con su admirable serenidad, ni a esa
j u s t a distancia en que nos ofrece toda la poesía de la vida o de la
simple existencia. Velázquez no gusta de contemplar la vida desde ese
ángulo trágico ni espectacular, ni tan extremadamente realista, a que
tan dados son los artistas barrocos. Cuando retrata a un pobre ser contrahecho, no se acerca a él con esa curiosidad de naturalista tan frecuente en este género de temas, y sabe mantenerse a la distancia en
que sus lacras, sin dejar de ser vistas, no repugnan y nos permiten
sentir hacia él esa atracción que sienten sus propios señores. Cuando
interpreta una fábula como la de Aracne, prescinde de su contenido
espectacular, y nos la cuenta en el tono más llano y menos retórico
posible; cuando tiene que representar el adulterio de Venus, no piensa
en el tema fuerte del acto del adulterio, que hubiera deleitado a un
Correggio, y nos lo cuenta, en La fragua (lám. 525), en un tono y en
u n lenguaje que todos pueden oir; cuando, en su juventud, pinta el
cuadro de Baco, no es una bacanal bullanguera, como cuadra a Dionisos recorriendo y alegrando los campos, ni la expresión de la anima-
PINTURA
ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
343-
lidad triunfante, sino simplemente la manifestación de la alegría que
produce el vino, sin extremos de ninguna especie. ¿Significa todo esto
falta de fantasía? Evidentemente, no. Es simple reflejo de su temperamento esencialmente equilibrado, de su artístico sentido de la ponderación.
Este fino sentido naturalista de Velázquez, sin estridencias y limpio de toda retórica, ha hecho pensar hasta nuestros días que sus
pinturas son especie de maravillosas instantáneas, espejos portentosos,
donde el pintor se limita a reflejar la escena que la realidad ocasionalmente brinda a sus ojos, sin ulterior colaboración de su parte. Esto
es falso. Velázquez, como es corriente entre sus contemporáneos y
continúa siéndolo después, estudia cuidadosamente sus composiciones,
y casi siempre partiendo, en las de cierta complicación, de otras anteriores, aunque reconstruya la composición en su taller y pinte del natural la escena por él imaginada. Como veremos, el camino de la perfección en el arte de componer lo recorre Velázquez con ese paso seguro y de fatalidad casi astronómica que distingue a su obra. A las
actitudes forzadas y a la simple yuxtaposición de personajes de su
época de juventud, que delatan sus esfuerzos por dominar el arte de
componer, sucede en la edad madura una laxitud en las actitudes, y
una facilidad en los movimientos y en la agrupación de las figuras, que
ocultan la previa elaboración y nos hacen pensar en la realidad misma
sorprendida por el pintor.
Velázquez, como sus compañeros Zurbarán y Alonso Cano, da sus
primeros pasos en el tenebrismo; pero, mientras el primero permanece
en él toda su vida y Alonso Cano, como otros muchos, pasa a un
colorido más rico y alegre, Velázquez comprende, hacia 1630, que el
tenebrismo no es sino una primera etapa en el gran problema de la
luz; que la luz no sólo ilumina los objetos —preocupación fundamenta]
de los pintores tenebristas—, sino que nos permite ver el aire interpuesto entre ellos, y cómo ese mismo aire hace que las formas pierdan
precisión, y los colores brillantez y limpieza. En suma, se da cuenta
de la existencia de lo que llamamos la perspectiva aérea, y se lanza
decididamente a su conquista. Para Velázquez, la perspectiva aérea no
es sólo un problema técnico. Es indudable que, como Paolo Ucello,
siente la dulce poesía de la perspectiva, y que, hermanada con la luz,
la siente tan intensamente como un Piero della Francesca o los holandeses del XVII. Sin más base, probablemente, que los cuadros del
Tintoretto, Velázquez recorre en su edad madura ese camino que va
del tenebrismo a ese aire que con verdad nunca superada se interpone
entre los personajes de Las Meninas.
344
OBRAS DE JUVENTUD
Al abandonar el tenebrismo, aclara su paleta y deja el color opaco
y oscuro de su juventud. El cambio no parece que sea muy rápido.
Al conocimiento de las colecciones reales se agrega el contacto con
Rubens y el primer viaje a Italia. Iniciase entonces en él una nueva
etapa, durante la cual descubre y asimila el colorido de Venecia, pero
no el caliente del Tiziano, sino el más frío y plateado de Veronés, Tintoretto y el Greco.
Paralelo a ese cambio en el colorido, opérase el de su manera de
aplicar el color, el de su factura. Aunque nunca sigue la forma con
esa manera lisa de los caravaggiescos más puros, en su época tenebrista
la pasta de color es seguida y de grosor uniforme. Después de 1630
esa pasta de color se va desentendiendo del anterior sentido escultórico
de la forma y piensa más en la virtud del color mismo vivificado por
la luz y en el efecto que, visto a distancia, produce en nuestra retina. Al sentido de escultura policromada de sus primeros tiempos sucede el más puramente pictórico que culmina en Las Meninas y en
el Paisaje de la Villa Médicis (lám. 538), donde la forma se expresa
por medio de una serie de pinceladas que, vistas de cerca, resultan inconexas y aun destruyen la forma misma, pero que contempladas a la
debida distancia nos ofrecen la más cumplida apariencia de la realidad. Es la técnica que en el siglo xix constituirá el principal empeño
de los impresionistas.
OBRAS DE JUVENTUD. LA FRAGUA DE VULCANO.—Los años sevillanos de
Velázquez son de lucha con el natural y con la luz. Pacheco nos dice
que, siendo muchacho, tiene un aldeanillo al que copia con las más
varias expresiones, ya llorando, ya riendo. Es la época de sus bodegones, de composición muy sencilla, con dos o tres personajes de
medio cuerpo en torno a una mesa. La luz en ellos es violenta, típicamente tenebrista; el colorido oscuro; los rostros y manos bronceados. A esa época corresponden la Comida, del Museo de Leningrado
y Budapest, la Vieja friendo huevos (lám. 522), de Edimburgo, Cristo
en casa de Marta, de la Galería Nacional de Londres y el Aguador,
de la colección Wellington, de esta misma ciudad. La composición más
importante de carácter religioso de este período sevillano es la Adoración de los Reyes, del Museo del Prado (lám. 523), también intensamente tenebrista.
Durante los seis años que median entre su traslado a la corte en
1623 y el primer viaje a Italia, su estilo comienza a transformarse.
Hace los primeros retratos de la familia real, pinta sus primeros cua-
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
345-
dros de tema mitológico e histórico, y probablemente inicia ya su serie
de bufones.
De esos retratos, uno de los más antiguos es el del infante Don
Carlos, en el que todavía es bastante sensible el estilo tenebrista. Sin
embargo, nos pone ya de manifiesto sus extraordinarias dotes de pintor de retrato. La naturalidad, la elegancia sin afectación, la nobleza
de la expresión, la gravedad netamente española, y, sobre todo, ese
efecto de vida real que producirán sus retratos posteriores, se encuentran ya en éste. En el de Felipe IV (lám. 524), de actitud más distinguida, las sombras del tenebrismo casi desaparecen. Ambos se encuentran en el Museo del Prado. A la misma época corresponde el
retrato del bufón Calabacillas, de la colección Cook. Este período se
cierra con el cuadro de Baco o de Los Borrachos, en el que el tema
mitológico está interpretado en ese plano esencialmente humano que
empleará en lo sucesivo; pero la iluminación, no obstante desarrollarse la escena al aire libre, es todavía de violento claroscuro (lám. 526).
El contacto con Rubens y el primer viaje a Italia contribuyen poderosamente a la ulterior transformación del estilo de Velázquez. A
este primer momento corresponden una nueva fábula mitológica, La
fragua de Vülcano, del Museo del Prado (lám. 525), y La túnica de
José, de El Escorial. De tema diferente, su estilo, sin embargo, es idéntico. El tenebrismo ha desaparecido, y la precisión de la forma comienza a ceder ante el interés por la perspectiva aérea y por la técnica
impresionista. La Fragua representa el momento en que Apolo descubre a Vulcano la infidelidad de su esposa. El tema, tragicómico, que
los anteriores intérpretes representan insistiendo con notable crudeza
en su aspecto escabroso, Velázquez, manteniéndose en ese plano de
buen gusto tan típicamente suyo, lo centra en el efecto que la noticia
produce en el marido burlado. El cotejo de su composición con la
de Los borrachos nos dice el gran progreso realizado. A estos años
del primer viaje a Italia debe también de corresponder el Cristo en
la cruz, modelo de serena majestuosidad y de emoción religiosa, con
pies y manos sangrantes y con el rostro medio oculto por la cabellera.
CUADROS DEL S A L Ó N DE REINOS.—La gran obra de la cuarta década
del siglo es la constituida por los cuadros que Velázquez pinta para
el Salón de Reinos del Buen Retiro, hoy el principal del Museo del
Ejército. Empresa de altos vuelos artísticos ideada poi el conde-duque
de Olivares para halagar la vanidad del monarca, consiste: en una serie de enormes lienzos dedicados a hechos gloriosos del comienzo de
su reinado, que se distribuyen entre los principales pintores de la épo-
346
CUADROS DEL SALÓN DE REINOS
ca —de varios queda hecha ya referencia—, y de los que corresponde
a Velázquez La rendición de Breda; en una serie menor de los Doce
trabajos de Hércules, primer rey de España que, como vimos, pinta
Zurbarán, y que en el lenguaje de la fábula son el paralelo de aquellas
hazañas recientes; y en los retratos de los monarcas reinantes, de los
padres del rey y del príncipe heredero, algunos de los cuales son de
Velázquez.
En La rendición de Breda (lám. 529) representa el momento en que
Justino de Nassau, después de una valiente defensa, entrega la llave
de la ciudad a Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases. Velázquez,
con su acostumbrada elegancia espiritual, no imagina a éste con gesto
victorioso, sino afable y caballeroso con el vencido, como elogiando
su valor. El contraste con el tono retórico de otros lienzos de la serie
no puede ser más notable.
Para la composición general de la escena misma parece que Velázquez toma como punto de partida un minúsculo grabado de Abraham y Melquisedec entregando los panes (1553), de Bernard Salomón.
Se inspira después para la del grupo de la derecha, o de los españoles, en el Expolio, del Greco, y para el de la izquierda, o de los holandeses, en el Centurión del Veronés. Sin verdadero fundamento, se ha
creído autorretrato del pintor el personaje que bajo la bandera y tras
el caballo aparece en el extremo derecho. El amplísimo fondo de verdes y azules plateados es uno de los paisajes más hermosos de toda
la historia de la pintura.
De las dos parejas de grandes retratos ecuestres con que se decoran los testeros del Salón, sólo el de Felipe IV (lám. 531) es íntegramente de su mano. Preséntase en él al monarca sobre el caballo en
corveta, en esa actitud preferida por los escultores barrocos para las
estatuas ecuestres. El fondo es un admirable paisaje del Guadarrama.
En el retrato de su mujer, Doña Isabel de Borbón, la intervención
ajena se reduce principalmente a la parte de las telas bordadas. El de
Felipe III está trazado y, en buena parte, ejecutado por él, mientras
que en el de Doña Margarita su intervención es mucho más reducida.
Sólo suyo, y una de sus obras más encantadoras, es el retrato ecuestre
del príncipe Baltasar Carlos (lám. 532), visto en violento escorzo, para
ser colocado entre los de sus padres sobre la puerta del testero y como
presidiendo el Salón. Aunque no forma parte de este importante conjunto histórico, debe citarse en este lugar por su concepción análoga
el gran retrato ecuestre del conde-duque de Olivares (lám. 533), pintado por estos mismos años, donde el poderoso valido, más ministro
que capitán, aparece con la bengala de general en la mano y ante un
347-
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
fondo de batalla. Las tintas plateadas de todos estos cuadros y la
maestría de la perspectiva aérea en los fondos declaran el largo camino recorrido por el pintor.
A esta misma cuarta década corresponden los expléndidos retratos
de Felipe IV, del infante Don Fernando y del príncipe Baltasar Carlos
(lám. 527), en los que el atuendo de cazador le da ocasión para regalarnos hermosos paisajes del Guadarrama, y para revelarnos sus excepcionales dotes de pintor de perros.
B U F O N E S . RETRATOS. L A S M E N I N A S Y LA FÁBULA DE A R A C N E . — A
lo
lar-
go de esta cuarta década y en la siguiente, pinta Velázquez otra serie
de obras en la que nos ofrece una visión menos gloriosa de la vida
de la corte: la de los bufones y hombres de placer. Ya hemos visto
cómo pinta en sus primeros años madrileños a Calabacillas de pie, y
muy poco posterior a su primer viaje a Italia debe de ser Pablo de
Valladolid. En los más tardíos, como El Niño de Vallecas, Calabacillas —erróneamente llamado el Bobo de Coria— (láms. 536, 537), Sebastián Morra y el Primo, en realidad don Diego de Acedo (1644), prefiere el tamaño pequeño y nos los presenta sentados.
Velázquez continúa pintando retratos: el del conde de Benavente,
de gran riqueza colorista de estirpe ticianesca; el de Felipe IV (1644),
hecho en Fraga durante la campaña de Cataluña, de la colección Frick,
de Nueva York; el de la Dama del abanico (lám. 528), de Londres.
Pero también continúa cultivando el tema mitológico en el Mercurio
y Argos, del Museo del Prado (lám. 539), y en la Venus del espejo,
de la Galería de Londres (lám. 541). Durante su segundo viaje a Italia hace el espléndido Inocencio X (lám. 542) y el previo y preparatorio de su criado Juan de Pareja, de propiedad particular inglesa. Como es natural, son los retratos reales los que consumen la mayor parte
de su tiempo.
Pocos años antes de morir, se cree que en 1656, pinta Las Meninas
(láminas 529, 534, 521), que, en realidad, es el retrato de la infanta
Margarita atendida por sus meninas doña Agustina Sarmiento, que le
ofrece de rodillas una bebida, y doña Isabel de Velasco. Completan
el grupo en segundo término doña Marcela de Ulloa y un guardadamas, y en primer plano los enanos Maribárbola y Nicolás de Pertusato. Al fondo, en la puerta, aparece el aposentador José Nieto, mientras en el espejo se ve a Felipe IV y a doña Mariana, que, según los
más, posan ante el pintor que trabaja en el caballete. Como queda dicho, el valor esencial de este cuadro, con ser extraordinario el de los
retratos que contiene, es el de su perspectiva aérea, hasta ahora insuperada.
348
LOS DISCÍPULOS Y CONTEMPORÁNEOS
A estos últimos años corresponden el retrato de busto de Felipe IV
(lámina 543), avejentado al frisar en los cincuenta, y el de la propia
infanta Margarita, que, al parecer, no llega a terminar.
Además de los retratos citados, Velázquez pinta en este período
varias obras capitales. Durante su segunda visita a Roma hace los paisajes de la Villa Médicis (lám. 538), en uno de los cuales —el del pórtico abierto— su técnica lo convierte en uno de los prototipos del impresionismo del siglo pasado. Posterior al regreso es Las hilanderas
o Fábula de Aracne (lám. 535), donde la perspectiva aérea es tan esencial como en Las Meninas. Aunque hasta fecha reciente se ha supuesto
que Las hilanderas era simplemente el obrador de tapices de Santa
Isabel, con unas damas al fondo contemplando uno de ellos, es decir,
un trozo de la realidad, especie de instantánea admirable, hoy sabemos
que el tema representado en la sala del fondo es la escena en que
Minerva, desafiada por la vanidosa Aracne en el arte de tejer, al ver
cómo ha figurado en su tapiz las flaquezas de los dioses, entre ellas
el rapto de Europa por Júpiter —el tema del tapiz del cuadro de Velázquez—, va a convertirla en la araña que tejerá eternamente. Las
damas que presencian la escena son las jóvenes que, según Ovidio, acuden a contemplar las admirables labores de Aracne, y las obreras del
primer término, las del taller de la desdichada tejedora. El grupo de
éstas y, en general, la composición del cuadro, están inspirados en
dos Ignudi de la bóveda de la Capilla Sixtina, de Miguel Angel.
Los DISCÍPULOS Y CONTEMPORÁNEOS MADRILEÑOS DE VELÁZQUEZ. Pintor
sinceramente enamorado de su arte e incapaz de industrializarlo, n o
tiene, y seguramente no quiere tener, un gran taller al estilo de Rubens o Van Dyck. Si Rubens hubiera sido el pintor de cámara de Felipe IV, como lo fue Velázquez, es indudable que el Salón de Reinos
lo hubieran hecho sus discípulos por bocetos suyos, siguiendo lo m á s
fielmente su estilo, y no se hubiera distribuido entre los principales
pintores contemporáneos. Velázquez se limita a disponer de la colaboración indispensable para hacer las copias de los retratos reales q u e
deben enviarse a las cortes amigas, y no deja tras sí esa serie d e
imitadores que es frecuente en artistas de su rango.
El discípulo que le sigue más de cerca es su propio yerno Juan
Bautista del Mazo (t 1667), cuya obra más segura es el retrato de su
Familia, del Museo de Viena (lám. 541), donde el propio Velázquez
aparece en último término trabajando ante el caballete. De colorido
totalmente distinto al de Velázquez, es el de su esclavo el mulato
sevillano Juan de Pareja (t 1670), que le acompaña a la corte y conti-
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
349-
núa después viviendo con Mazo. El Museo del Prado posee de su
mano la Vocación de San Mateo (lám. 545). Un sentido del color más
próximo al maestro tiene Jusepe Leonardo (t 1656), que pinta para el
Salón de Reinos la Rendición de Juliers. De Antonio Puga se consideran varias escenas de género: El afilador, La taberna, etc.
Los dos principales pintores contemporáneos de Velázquez, aunque
la vida se les prolonga bastante más, son fray Juan Rizi (t 1681) y
Antonio de Pereda (t 1678). El primero, hijo de uno de los pintores
italianos que vienen en tiempos de Felipe II, profesa, hombre ya, en
la Orden de San Benito y se dedica principalmente a pintar series de
historias benedictinas para los monasterios de su Orden, de las que
la mejor conservada es la de San Millán de la Cogolla. Manifiéstase
en ella en posesión de una técnica vigorosa y suelta y muy interesado,
con frecuencia, por los violentos efectos de luz, de que es buen ejemplo la Cena de San Benito, del Museo del Prado. Además de estas historias de frailes, que le han merecido el nombre del Zurbarán castellano, es buen pintor de retratos, como lo atestigua el de Tiburcio
Redín, del mismo Museo, y el de Fray Alonso de San Vítores (lámina 544), del Museo de Burgos.
Antonio de Pereda es algo más joven que Rizi, y se mantiene dentro del tono todavía grave y reposado del segundo tercio del siglo. A
él se debe el gran lienzo del Socorro de Génova por el marqués de
Santa Cruz, del Museo del Prado, que es uno de los mejores de la
serie del Salón de Reinos del Buen Retiro, para donde lo pinta, y las
dos alegorías de la Vanidad y del Sueño del Caballero, del Museo de
Viena y de la Academia de San Fernando (lám. 546). Excelentemente
dotado para la pintura de bodegones, hace buen alarde de ello en la
serie de cosas ricas por las que se pierde el alma humana, representadas en estos dos cuadros alegóricos, de los que forman parte primordial.
G R A N A D A : A L O N S O CANO.—El tercer gran pintor que nace con el siglo e inicia su formación en Sevilla antes de 1620 es el granadino
Alonso Cano (t 1667), cuya vida y actividad como arquitecto y escultor quedan ya expuestas. De carácter apasionado, ya hemos visto cómo su temperamento no se refleja en su estilo escultórico, y otro tanto sucede en su obra pictórica. Cano, contra lo que es frecuente en
nuestros pintores, estudia cuidadosamente la composición y es buen
dibujante. Sabemos de su interés por ver todas las estampas de que
tiene noticia, y conservamos numerosos dibujos suyos. Es decir, todo
ello hace pensar en un genio artístico perfectamente disciplinado, y la
350
GRANADA: ALONSO CANO
realidad es que su obra pictórica tiene un tono de perfección académica poco corriente en nuestro siglo XVII. Superior a su rival Zurbarán en el arte de componer, en el dibujo y en la perspectiva, carece,
en cambio, de su emoción y, en suma, de su personalidad artística. La
misma corrección y moderación expresiva hace que, no obstante sus
grandes merecimientos técnicos, deba considerársele como el menos
típicamente español de nuestros grandes pintores.
Inicia su carrera, como Velázquez y Zurbarán, en los días del tenebrismo; pero, consagrado, sobre todo, a la escultura en su época
sevillana, es muy poco lo que poseemos de su labor pictórica de esos
años. En cambio, en Madrid frecuenta más los pinceles que la gubia,
y, lo mismo que en el caso de Velázquez, las obras de los grandes
maestros de las colecciones reales aclaran y enriquecen su paleta. A diferencia de lo que le sucede a Zurbarán, se libera del tenebrismo y
transforma su color; pero, como casi todos sus contemporáneos, no
pasa de ahí. El problema de la perspectiva aérea, que de forma tan
magistral desarrolla Velázquez por esos mismos años, no tiene en él
eco sensible.
De su época sevillana, la obra típicamente tenebrista es el San
Francisco de Borja (1624), firmado, del Museo de Sevilla, de encarnación cobriza e intenso sentido plástico, que recuerda las pinturas velazqueñas cinco años anteriores. En la Santa Inés, del Museo de Berlín (lám. 547), desgraciadamente destruida en 1945, el color cobrizo
desaparece, y aunque toda la coloración se aclara, es todavía patente
la intensidad del claroscuro. Con un sentido más fino y más clásico
de la belleza se nos muestra aquí más próximo a Zurbarán y recuerda
a Mohedano. Pero, además de estos valores de luz y color, que tanto
la realzan, la Santa Inés sorprende por su apostura extraordinaria,
apostura que no puede por menos de evocar la grandiosidad de su estatua de la Virgen de Lebrija.
En sus obras madrileñas de la quinta década del siglo, ese tono
escultórico y de fuerza de las dos obras anteriores desaparece. En sus
dos bellas Vírgenes sentadas con el Niño, del Museo del Prado (lámina 548), muy bien construidas ambas —una de ellas inspirada en una
estampa de Durero—, no queda rastro alguno de tenebrismo, y el
color es más rico y el modelado mucho más blando. Esa mayor laxitud es bien sensible en el Cristo muerto sostenido por un ángel, de entonación plateada. El cuadro de esta época en que maneja mayor número de figuras es el Milagro del niño salvado del pozo por San Isidro, como el anterior en el Museo del Prado, de factura muy suelta
y gran riqueza colorista.
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
351-
El traslado a Granada, donde, salvo una breve permanencia en Madrid, vive todavía unos quince años, abre nueva etapa en su labor pictórica. La empresa magna es la serie de grandes lienzos de los Gozos
de la Virgen, que ejecuta para la capilla mayor de la catedral, en la
que su estilo tiene necesidad de agigantarse para cumplir su misión,
y así, concebida para muy en alto, pone de manifiesto su sentido de
la perspectiva y de la pintura de tipo mural. La Concepción (lámina 549), que forma parte de esta serie, ha logrado ya la forma definitiva característica que repetirán Cano y sus discípulos, y que es la ya
comentada al tratar de la escultura. El paralelismo entre su labor escultórica y la pictórica es evidente y natural, y buena prueba son de
ello el lienzo de la Virgen con el Niño, de la Curia, y la esculturita
de la Virgen de Belén, ya citada. Si volvemos la vista a la grandiosa
Santa Inés de su juventud, y recordamos las dos Vírgenes posteriores
del Museo del Prado, veremos cómo, aparte de su evolución colorista
y puramente formal, Cano olvida el tono fuerte de la primera mitad
del siglo y se deja seducir por la gracia y el sentido más femenino,
que culminará en la segunda mitad con Murillo y que anuncia el espíritu del rococó.
ESCUELA MADRILEÑA POSTERIOR A VELÁZQUEZ : C A R R E Ñ O . — L a escuela
madrileña, en realidad, no adquiere su fisonomía propia hasta mediados de siglo, cuando abandona el tenebrismo y se entrega decididamente al color intenso y rico aprendido en los venecianos y en los cuadros de Rubens, ya numerosos en las colecciones reales. El celaje
intensamente azul y las carnes nacaradas delatan siempre a los pintores
madrileños frente a los andaluces o valencianos. Contra lo que hubiera
de esperarse, la influencia del color más fino y plateado de Velázquez
es escasa.
Juan Carreño de Miranda (t 1685), de ilustre estirpe asturiana y de
carácter bondadoso, debe de trasladarse pronto a Castilla y formar su
estilo en Madrid. Es, sobre todo, pintor de retrato. Al servicio del monarca desde poco después de la muerte de Velázquez, es, en realidad,
su continuador. Sabemos que copia algunos de sus retratos, lo que
permite suponer en él cierta subordinación de discípulo, y consta que
es buen amigo suyo. Aunque la semejanza de los modelos reales delata más el parentesco de sus retratos con los velazqueños, en algunos
de los suyos descubre la honda huella dejada también por los de Van
Dyck. Nombrado pintor real en 1669, sus modelos constantes son el
raquítico y degenerado Carlos II, de color pálido y largos cabellos lacios, y su madre doña Mariana en el monjil aspecto de su indumen-
352
CARREÑO
taria de viuda. El del monarca, del Museo del Prado (lám. 550) —el
ejemplar del Museo de Berlín está fechado en 1673—, probablemente
uno de los primeros que debe de hacerle, lo presenta, aunque niño,
vestido de negro, de pie y con un papel en la mano, como los de Velázquez. Tiene por fondo el Salón de los Espejos del Alcázar madrileño,
así llamado por los coronados por las águilas austríacas, que, juntamente con la mesa de los leones —hoy en el Museo del Prado— y el
gran cortinaje, encuadran la menuda figura de Carlos II, en cuyo rostro son todavía poco sensibles los estigmas de su degeneración. Aunque este tipo de retrato de Carlos II en negro es el más repetido por
Carreño, precisa recordar también el de la Casa del Greco, de Toledo
(1681), con armadura, mucho más alegre de color, pero también con
el rostro ya más deformado.
Uno de los retratos más antiguos de doña Mariana (lám. 551) es,
probablemente, el del Museo del Prado, que también tiene por fondo
el Salón de los Espejos, pero el más importante es el de la Pinacoteca
de Munich, obra de sus últimos tiempos, de muy buena factura y de
prestancia velazqueña.
Como es natural, al abandonar el enlutado y triste ambiente del
Alcázar, el retrato de Carreño cobra vida y alegría. El del duque de
Pastrana, del Museo del Prado, muestra cómo la gravedad española
se aligera al contacto de la halagadora elegancia vandyckiana, contrastando con el negro traje del duque el de color del escudero que le calza
las espuelas y el caballo blanco con cintas celestes del fondo. De no
menor elegancia, pese a su anchísimo guardainfante, y de mayor riqueza
cromática, es el de la Marquesa de Santa Cruz, de propiedad particular, donde el recuerdo de Velázquez es, en cambio, predominante. De
gran riqueza colorista, a base de rojos, es también el retrato del embajador ruso Iwanowitz Potemkin, del Museo del Prado. Dentro del género de retratos de personas anormales, de tan glorioso abolengo en la
pintura española, Carreño deja los de La monstrua, niña gigante de
cinco años y monstruosamente gruesa, d e la que hace un retrato vestida y otro desnuda, éste con un racimo que, al convertirla en Baco,
aminora su carácter deforme.
En sus cuadros religiosos, el pintor barroco, amigo del movimiento
y del colorido flamenco, se sobrepone al admirador de Velázquez. Una
de sus creaciones m á s afortunadas, a juzgar por las varias réplicas y
copias existentes —Prado, Museo de Vitoria—, es la Concepción vista
de frente, con el manto revuelto, una m a n o sobre el pecho y otra extendida, y con amplia peana de ángeles. De mayor desarrollo y movimiento es su Asunción, de Poznam. El San Sebastián, del Museo del
51
Mu?rteBdPC:?NZALEZ:-Margarita
Austria, M. del P r a d o . - V
C A ^ H °
M u e r t e d e u n c a r t u j o . - B . GONZALEZ: H u i d a a E g i p t o , M . d e V a l l a d 0 1 1 "
521, 522,-VELAZQUEZ: A u t o r r e t r a t o ( d e L a s M e n i n a s ) , M . d e l
f r i e n d o huevos, Gal. Nal. de Edimburgo.
Prado-
Vieja
Vulcano.
<¡23-525.-VELÁZQUEZ: A d o r a c i ó n
d e l o s R e y e s . F e l i p e I V . Fragua
M. del
Prado.
de
542-544.—VELÁZCJI.LZ: I n o c e n c i o X, Galería Doria, R o m a . Felipe IV, M. del
J U A N R I Z I : Retrato, Burgos.
Prado.
547-549.—CANO : S a n t a Inés, M. de Berlín. Virgen, M. del Prado. Concepción,
Granada.
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLOXVIII23
Prado, repite la misma actitud que el de Orrente, de la catedral de
Valencia.
De sus pinturas murales, la más importante conservada es la de la
bóveda de San Antonio de los Portugueses, de Madrid.
FRANCISCO R I Z I ,
CEREZO, A N T O L Í N E Z Y H E R R E R A
«EL
MOZO».—Después
de Carreño, y antes de Claudio Coello, debe citarse en primer término
a Francisco Rizi (t 1685), artista nacido casi con el siglo, y que, aunque deja algún retrato importante, es sobre todo creador de grandes
composiciones, dotadas de ese fuego decorativo propio del barroco del
último tercio del siglo (lám. 552). Una de sus obras principales es el
gran lienzo de la Virgen y Santos, de los Capuchinos del Pardo (1650).
El Museo del Prado posee, entre otras obras de su mano, un Auto de
-fe (1683), probablemente de mayor interés histórico que artístico, y
una Anunciación y una Adoración de los Reyes, más características de
su estilo movido y colorista. De sus decoraciones murales deben recordarse la que, en colaboración con Carreño, hace en la capilla de la
Virgen del Sagrario y en la del Ochavo, de la catedral de Toledo.
No menos representativos de la escuela madrileña del tercer cuarto
de siglo son Cerezo, Antolínez y Escalante, todos ellos grandes coloristas, nacidos hacia el año 30 y muertos jóvenes, hacia el 70. Discípulo de Carreño el primero, lo son de Rizi los dos últimos. Mateo
Cerezo es burgalés de nacimiento, y distingüese por el ñno sentido de
la elegancia de que da prueba en algunas ocasiones. Uno de sus mejores cuadros es el de los Desposorios de Santa Catalina (lám. 553), del
Museo del Prado; pero su creación de más éxito es la Magdalena, de
que existe ejemplar en el Museo de Amsterdam. El madrileño José
Antolínez es pintor de colorido aún más brillante y de producción más
numerosa y variada. Es el pintor de un tipo de Concepción, que sólo
cede en popularidad en la España de su tiempo a la de Murillo, imagen
de mantos revueltos e inflados por el viento, rasos deslumbrantes y
celajes de azul intenso. Sirva de ejemplo la del Museo del Prado (1665)
(lámina 554). A él se deben, además, el Embajador danés y su familia,
tipo de retrato de grupo, de influencia holandesa, insólito en nuestra
pintura, y el Corredor de cuadros (lám. 555), de la Pinacoteca de Munich, muy influido por Velázquez. El cordobés Juan Antonio Escalante
es otro enamorado del color, para el que tiene sensibilidad de finura
extraordinaria. Sus estudios de blanco son particularmente bellos. Su
obra más conocida es la serie de cuadros que pinta para la Merced Calzada, varios de los cuales se conservan en el Museo del Prado.
22
354
CLAUDIO COELLO
Al sevillano Herrera el Mozo, que trabaja principalmente en la Corte, se le considera formado en Italia, donde pasa algunos años. Aunque
su labor pictórica conocida es escasa —ya hemos visto cómo cultiva,
además, la arquitectura—, sus dos grandes lienzos apoteósicos de San
Francisco (1657) y de San Hermenegildo (lám. 556) ascendiendo a los
cielos, el primero de la catedral de Sevilla y el segundo del Museo del
Prado, nos lo presentan como uno de los pintores más exaltadamente
barrocos de la escuela madrileña, por la violencia y movimiento de las
actitudes.
CLAUDIO C O E L L O . — E l último gran maestro de la escuela madrileña es
Claudio Coello (1642 t 1693).
Hijo de un broncista portugués establecido en Madrid, es, sin duda,
la figura más importante de la escuela posterior a Velázquez, aunque,
por desgracia, su vida es tan corta que apenas sobrepasa los cincuenta
años. Entra al servicio del rey poco antes de morir Carreño; le sucede en el cargo de pintor de cámara, y dícese que su muerte prematura
es debida a los éxitos de Lucas Jordán en la corte. Comenzada su formación en Madrid con Francisco Rizi, al abrirle Carreño las colecciones
reales, su estilo se transforma. Asimila el color veneciano y flamenco y,
sobre todo, estudia a Velázquez, del que sabe recoger, aunque sólo en
sus últimos años, la parte más valiosa de su herencia artística: la
perspectiva aérea. Hijo de una etapa barroca, en la que es frecuente
pintar de prisa e incluso incorrectamente, pensando sólo en el efecto
de conjunto, su manera de trabajar es de escrupulosidad extraordinaria. Palomino, que es discípulo suyo, nos dice que «por mejorar un
contorno daba treinta vueltas al natural». Ese sentido de la honradez
profesional, su temperamento y su edad madura, explican el choque
que para él debe de significar la presencia de Lucas Jordán en la corte.
Lo mismo que Carreño, cultiva el retrato, la pintura religiosa y el
fresco; pero aunque en los tres géneros deja buenas pruebas de su
talento y escrupulosidad, donde pone su principal empeño es en el
cuadro religioso. Su obra fechada más antigua de este género, La Sagrada Familia (1660), del Museo del Prado, muestra al Claudio Coello de
dieciocho años, atento aún al arcaizante claroscurismo un tanto boloñés y de espaldas a la técnica suelta de su maestro Rizi y de Velázquez, que muere ese mismo año. Pero poco más tarde, estando todavía
en casa de Rizi, pinta el gran lienzo de la Encarnación, de San Plácido,
de Madrid (lám. 557), en el que se revela el pintor barroco, amigo de
amplias composiciones escenográficas y con tal pujanza que, a no estar
fechada La Sagrada familia, del Prado, no se creería sólo tres años
P I N T U R A ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
355-
anterior. Ese mismo gran ímpetu barroco manifestado en un movimiento no menos intenso sobre una monumental columnata, es el que
anima la Apoteosis de San Agustín (1664). En La Sagrada Familia con
San Luis, ese tono violento desaparece, y la riqueza colorista, los bellos
efectos de luces, las figuras en sombra al gusto velazqueño y la soltura
del pincel, constituyen los principales méritos. De tono aún más reposado es la Virgen con santos y las virtudes teologales (1669), como los
anteriores en el Museo del Prado. Con sentido más velazqueño del
color y de composición muy estudiada, es análoga a La Sagrada Familia, si bien subraya más la prolongación del grupo hacia el primer término con grandes escorzos y efectos de luz. La profundidad del tono,
animado por blancas arquerías, es de ascendencia veronesiana.
Su obra cumbre es La Sagrada Forma, de la sacristía de El Escorial (1685) (láms. 558, 559). Representa el momento en que las Sagradas Formas, llevadas en procesión a la nueva sacristía, son expuestas
a la adoración de Carlos II y de la nobleza asistente al acto. El escenario es la misma sacristía, para cuyo testero se pinta el lienzo, dispuesto en forma tal que la sacristía parece continuarse en la fingida
perspectiva del fondo del cuadro. La escena misma, insólita, ha sido
concebida con toda la solemne gravedad propia del tema, e interpretada
con un naturalismo y un sentido de la perspectiva aérea aprendidos
en Velázquez, que nos producen la ilusión de estar contemplando el
acto. Es la primera vez que un sucesor de Velázquez es capaz de tomar
los pinceles del maestro para volver a enfrentarse, y gloriosamente,
con el problema de la perspectiva aérea. Ahora es cuando Claudio Coello encuentra a Velázquez, y cuando está en condiciones de recoger
una de las partes más valiosas de la herencia del gran maestro. Si, en
efecto, muere prematuramente por no poder sufrir los triunfos de
Lucas Jordán, es muy discutible que las hermosas bóvedas y lienzos dejatlos por el maestro napolitano en nuestra patria compensen a la pintura
española de la pérdida de la actividad de cerca de veinte años de un
nrtista capaz de pintar el cuadro de La Sagrada Forma. El extraordinario lienzo contiene, además, una excelente galería de retratos de los
principales personajes de la corte, y se explica que motive el nombramiento de Claudio Coello para pintor de cámara. En calidad de tal
hace posteriormente varios retratos de la familia real, entre los que
destaca el de Carlos II, del Museo de Francfort.
Del importante papel desempeñado por Claudio Coello en la pintura mural, que aprende con Jiménez Donoso y que debe de contribuir
poderosamente a su interés por la perspectiva, son buenos testimonios
356
SEVILLA: MURILLO
las de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid, y las
del Colegio de la Mantería, de Zaragoza.
Pintura la madrileña, como toda la española, de historia o de retrato, los otros géneros apenas encuentran cultivadores de cierta categoría. Precisa, sin embargo, recordar la pintura de flores, a que se dedican con carácter exclusivo Juan de Arellano (1614-1678) y su yerno,
Bartolomé Pérez.
S E V I L L A : M U R I L L O . — L a escuela sevillana de la segunda mitad del siglo produce dos personalidades importantes: Murillo y Valdés Leal, y
otras de valor ya más secundario. Trasladados a Madrid bastante tiempo antes Velázquez y el granadino Alonso Cano, que inicia su carrera
en Sevilla; muerto poco después de mediar el siglo Herrera el Viejo,
y ausente Zurbarán de Sevilla en sus últimos años, son ellos los dos
astros que iluminan la escuela sevillana en el último tercio del siglo.
Lo mismo que sus compañeros madrileños, se desentienden de la gran
novedad del estilo velazqueño, y aunque sin beneficiarse del rico colorido de los venecianos y flamencos de las colecciones reales, son también grandes coloristas, de técnica suelta y valiente. Pero, sobre todo,
son artistas de gran personalidad.
Bartolomé Esteban Murillo (t 1682), huérfano a los catorce años,
forma pronto, sin embargo, una buena y amplia clientela. Gracias a
ella, a su carácter afable, bondadoso y modesto, y a su laboriosidad,
su vida transcurre en Sevilla dentro de una holgada posición económica, entregada al arte. El hecho de confiársele, apenas cumplidos los
veinticinco años, las pinturas del claustro del importante convento de
San Francisco, prueba que en esta época la suerte le es ya propicia.
Después los encargos se multiplican, y cuando muere está ejecutando
un retablo de grandes proporciones. De su vida privada estamos poco
informados. Sabemos que tiene no menos de nueve hijos —él tiene
trece hermanos—, dos de los cuales siguen la carrera eclesiástica, en
la que uno llega a canónigo; que recibe casas de sus padres y que él
adquiere otras; y que, al parecer, muere como consecuencia de un
accidente sufrido en el andamio en que pinta el retablo de los Capuchinos de Cádiz. E n realidad, no hay noticia de nada extraordinario que
turbe su vida personal.
Profesionalmente, Murillo no se limita al simple ejercicio de su arte.
Deseoso de su progreso y difusión, funda una academia de dibujo y
pintura, de la que forman parte los principales pintores de Sevilla y
de la que es su primer presidente.
P I N T U R A ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
357-
Dentro de la gran pintura barroca, Murillo es uno de los principales cultivadores del género religioso. El interpreta los temas de esta
índole con el colorido deslumbrante y el aparato propio del estilo;
pero lejos de emplear el tono ampuloso de un Rubens o la teatralidad de tantos italianos, prefiere imaginarlos en un escenario más humano y sencillo, y procura introducir pormenores y escenas secundarias tomadas de la vida diaria, concediéndoles a veces gran amplitud.
Sinceramente fervoroso, los personajes por él creados expresan su
amor sin arrebatos extremados, con esa dulzura y sentimentalidad un
tanto femenina que distingue a todo su arte. Los temas trágicos despiertan en él escaso interés, manifestando, en cambio, gran entusiasmo
por las visiones celestiales, con grandes espacios de nubes pobladas
de graciosos ángeles, según el modelo de Roelas. Su comparación con
los movidos celajes de un Lucas Jordán nos revela el verdadero tono
de Murillo, más de reposada contemplación que de arrebatado movimiento barroco.
Su obra responde, como pocas, al espíritu de la Reforma Católica,
al deseo de despertar el amor fervoroso del creyente por la contemplación de una escena humana, sentimental y tierna. Pintor católico por
excelencia, es, como veremos, el verdadero definidor del tema de la
Inmaculada y el que nos deja la más bella serie de cuadros de la Virgen con el Niño de toda la escuela española.
Es el único pintor del siglo XVII, sevillano, que hereda ese sentido
de la medida y de la ponderación expresiva característico de Montañés.
Tan lejos del intenso arrebato místico de Zurbarán como del agudo
realismo de Valdés Leal, el mundo artístico creado por Murillo es esencialmente equilibrado, sin estridencias ni desplantes, en el que se respira una atmósfera apacible bajo el signo de una belleza que más tiende
a lo bonito y gracioso contemplado en el escenario de la vida diaria,
que a la grandiosidad y a la perfección ideal. Por eso Murillo es el
pintor por excelencia de la mujer andaluza y, en la escuela española,
de los niños. En ese amor a lo bonito y a lo gracioso parece presentir
el espíritu del rococó.
Desde el punto de vista técnico, aunque no puede compararse con
Velázquez, es uno de nuestros grandes pintores, y su obra dice bien
claramente que su vida artística es un constante camino de perfección.
Inicia sus estudios con Juan del Castillo; pero, como es natural, no
tarda en sobreponerse a la influencia de éste la de los otros grandes
maestros sevillanos de la primera mitad del siglo. Estudia, además, las
obras italianas y flamencas de las colecciones existentes en la ciudad
andaluza. Mucho se ha discutido si, como escribe Palomino, hace un
358
SEVILLA." MURILLO
viaje a Madrid para visitar las colecciones reales. Hoy sabemos, sin
embargo, que estuvo en la Corte en 1658. Sea en Sevilla o completando
su formación en Madrid, lo indudable es que crea un nuevo estilo, en
el que, sobre la influencia conjunta de las escuelas barrocas italianas
y flamencas, destacan las de Ribera y Van Dyck. Su arte de componer
se enriquece en las estampas de aquellas dos escuelas. Su factura, cada
vez más suelta y pastosa, termina siendo de ligereza y soltura extraordinarias. Esta clara evolución, advertida de antiguo en su estilo, hace
que ya Ceán Bermúdez, hacia 1800, distinga en su labor los tres períodos que denomina frío, cálido y vaporoso.
Entre sus obras juveniles figura la Virgen del Rosario, del Palacio
Arzobispal, en cuyo fondo de gloria es bastante sensible el influjo de
Roelas; pero la primera serie importante es la de San Francisco (1645),
hoy dispersa en varias colecciones. En el San Diego dando de comer a
los pobres, de la Academia de San Fernando (lám. 560) y en La cocina
de los ángeles, del Museo del Louvre, muestra ya Murillo varios de los
principales rasgos de su personalidad perfectamente definidos, aunque
todavía bajo una técnica con frecuencia poco suelta, premiosa y aun
dura. Ello no obstante, en la figura de San Diego suspendido en el
aire, rodeado por celeste resplandor, y sobre todo en la Muerte de Santa Clara, del Museo de Dresde, encontramos al Murillo de las visiones
celestiales de su mejor época. En general, además de una cierta influencia tenebrista aún sensible, adviértese en esta etapa juvenil de Murillo
la huella de Herrera el Viejo y de Zurbarán.
Obras también bastante tempranas de Murillo son, en el Museo del
Prado, La Sagrada Familia del pajarito (lám. 569), en que nos revela
ya plenamente su manera de concebir los temas religiosos, la Anunciación y la Adoración de tos pastores, todas ellas de claroscuro bastante intenso.
A la década siguiente corresponde el enorme lienzo de San Antonio contemplando al Niño (1656), de la catedral de Sevilla (lám. 561),
donde su preocupación por la luz, tan sensible en las pinturas anteriores, le lleva a crear un espléndido rompimiento de gloria de luz deslumbrante, encuadrado por numerosos ángeles y contrapuesto a la
zona terrena, donde, a su vez, gradúa sombras y luces con admirable
maestría, abriéndonos sobre el patio luminoso la puerta de la celda.
Apoyándose en el esquema de los grandes maestros de la primera
mitad del siglo, crea aquí una obra capital de estilo completamente
nuevo.
Unos diez años después pinta para la iglesia de Santa María la
Blanca (1665) u n a serie de cuatro lienzos a que pertenecen los de El
P I N T U R A ESPAÑOLA DEL SIGLO X V I I
339-
sueño del patricio y la Revelación del sueño al Pontífice (láms. 564
y 565), del Museo del Prado, que figuran escenas de la historia de la
fundación de Santa María la Mayor, de Roma, ordenada por la Virgen al patricio. En el fondo del segundo cuadro represéntase la procesión al monte Esquilino, milagrosamente cubierto de nieve en el mes
de agosto. Tanto en ella como en el grupo del primer término, la maestría y soltura de su técnica prueban que Murillo se encuentra ya en
pleno dominio de sus facultades pictóricas. Esas mismas excelencias
son patentes en numerosas pinturas que hace poco después para la
iglesia de Capuchinos, hoy en su mayor parte en el Museo de Sevilla,
y algunas tan conocidas como el San Francisco renunciando al mundo
y abrazando al Crucificado, Santo Tomás dando limosna (lám. 566),
uno de sus mejores estudios de luz y expresión, en el que el tema
de género adquiere el amplio desarrollo corriente en el artista; Santas
Justa y Rufina con la Giralda, la Virgen de la servilleta, de medio cuerpo, etc.
En la cúspide de su carrera decora la iglesia recién terminada del
hospital de la Caridad, para donde pinta, entre otros, los dos enormes
lienzos de El milagro de los panes y los peces y el de Moisés en la
peña (láms. 562, 563), para el crucero, y los dos menores de San Juan
de Dios con el pobre y de Santa Isabel y tos leprosos (lám. 567), para
los retablos. En El milagro de la peña interpreta el tema de la sed con
ese sentido naturalista y popular que le es tan propio, y que constituye
el principal encanto del cuadro. En el de Santa Isabel es admirable,
además de su maestría técnica, la ponderación con que su naturalismo
sabe evitar el aspecto repugnante de las lacras de los enfermos. El
último encargo, que no llega a terminar, es el ya citado retablo mayor
de la iglesia de los Capuchinos, de Cádiz.
Además de estas grandes series, jalones principales en la evolución
de su estilo, la obra de Murillo presenta otros varios capítulos importantes. De su restante obra religiosa precisa recordar, además de interpretaciones de santos, algunas tan felices como las de San Antonio, las
Sagradas Familias, las Vírgenes con el Niño y las Inmaculadas. Entre
las Sagradas Familias recuérdense la de la Colección Wallace y la del
Louvre, en cuya composición se percibe lejano el eco rafaelesco. Sus
Vírgenes con el Niño, aún más bellas y numerosas, nos dicen que Murillo es nuestro pintor por excelencia del tema, tan escasamente cultivado por los pintores españoles como cuadro independiente (lám. 571).
El Museo del Prado posee una Virgen del Rosario —de la misma advocación hay otras en el Louvre y en Florencia— con el Niño de pie y
otra con el Niño sentado, siendo también muy bellas las de La Haya,
360
VALDÉS LEAL
del Museo Metropolitano, etc. Excepcionalmente dotado Murillo para
interpretar lo femenino y lo infantil, deja en esta serie algunas de sus
obras más inspiradas. Obra paralela, aunque menos valiosa, es la de
San José con el Niño. Impulsado por el fervor popular sevillano por
la Inmaculada Concepción de la Virgen, Murillo da al tema su forma
definitiva en numerosas versiones. La Concepción grande del Museo
de Sevilla, de fecha bastante temprana, distingüese por su grandiosidad algo riberesca. En las posteriores, los ángeles se multiplican, las
formas se ablandan y esfuman, y es en la inocente gracia juvenil, en el
rostro amoroso de María y en el juego de los ángeles, donde el pintor
pone su empeño. Buenos ejemplos de ello son las tres Concepciones
del Museo del Prado, la de Aranjuez (lám. 572), la de San Ildefonso
y la de los Venerables (lám. 568), que durante más de un siglo ha pertenecido al Museo del Louvre.
Pintor enamorado de la infancia, antes de referirnos a las interpretaciones de tipo profano deben recordarse sus encantadoras pinturas
del Divino Pastor niño y de San Juanito, base también muy importante de la popularidad del pintor. Sirvan de ejemplo, en el Museo del
Prado, el Divino Pastor, San Juanito con el cordero y los Niños de la
Concha (lám. 570).
El interés por el tema de género, tan manifiesto en algunos de sus
cuadros religiosos, inspira a Murillo un capítulo nuevo en nuestra pintura, en el que, con su amor por lo intrascendente, considerado desde
el ángulo de la gracia, y con el más fino sentido poético, se adelanta al
rococó. Su comparación con los cuadros de género holandeses seiscentistas declara lo progresivo de la actitud del pintor sevillano. El gusto
de Murillo por estos temas data de su juventud, pudiendo advertirse
cómo en su edad madura la nota triste de la pobreza y el desamparo
del Niño pordiosero,
del Museo del Louvre (lám. 573), de fecha bastante antigua, desaparece y cede el paso a la picaresca alegría infantil
del Niño sonriente, de la Galería Nacional de Londres, de los de la
Galería Dulwich, de la misma población, y de los Niños jugando a los
dados y los Niños comiendo melón, de la Pinacoteca de Munich (lámina 574).
Como pintor de retrato puede conocerse a Murillo en el del canónigo Miranda, de la colección del duque de Alba, y en el de Caballero,
del Museo del Prado.
VALDÉS LEAL.—Personalidad artística y humana muy diferente de la
de Murillo es la de Juan Valdés Leal (t 1690), casi riguroso coetáneo
suyo. De temperamento nervioso y genio violento, choca con él en
P I N T U R A ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII 411-
diversos ocasiones en la Academia. Artísticamente, se encuentra también muy lejos de su sentido de la medida y de su amor a la belleza.
Valdés se deja seducir por el afán de movimiento que hemos visto
inspirar los pinceles de Lucas Jordán en esta última etapa barroca seiscentista, llegando el pintor sevillano a extremos extraordinarios. Más
deseoso de expresión que de belleza, sus modelos son con frecuencia
decididamente feos, y, aunque inspirado por minerva ajena, llega a
complacerse en lo macabro y repugnante, alcanzando una de las metas
del realismo barroco. Por desgracia, Valdés es artista de labor muy
desigual. Al lado de obras excelentes, dignas de figurar en el primer
plano de nuestra pintura seiscentista, hace otras que, lejos de darle
gloria, perjudican su fama. De dibujo, en general, muy descuidado,
maneja el color con gran soltura, empleando en su edad madura una
técnica muy deshecha de tipo impresionista, equivalente a la cultivada
en Madrid por Francisco Rizi y Herrera el Mozo.
Después de pasar su juventud en Córdoba, muy influido por Antonio
del Castillo, trasládase a Sevilla, su patria, cuando frisa en los treinta
y cinco años, y en ella transcurre el resto de su vida.
Iniciase su obra fechada con el San Andrés (1649), de San Francisco de Córdoba, de tono grandioso, aire monumental y buen dibujo,
en el que se advierte la influencia del estilo disciplinado de Castillo. Es
obra que por su tono grave responde al gusto de la primera mitad del
siglo. Todavía al período cordobés pertenecen las pinturas de Santa
Clara, de Carmona (1653) y del retablo mayor del Carmen, de Córdoba.
El Tránsito de Santa Clara lo muestra influido por el mismo tema de
Murillo, pero el lienzo más valioso de la serie, que revela toda la enorme capacidad del pintor para el movimiento desenfrenado y la violencia
barrocos, es el de los Moros rechazados en los muros de Asís, hoy en
el Museo de Sevilla. En el Carmen, de Córdoba, es también el movimiento arrebatado lo que inspira el gran lienzo central de Elias en el
carro de fuego.
En Sevilla, el primer gran ciclo que pinta es el del monasterio de
San Jerónimo, hoy en el Museo. En las historias de las Tentaciones y
de la Flagelación del santo, al mismo tiempo que reitera su amor por
el movimiento intenso y las actitudes violentas, deja ver en los rostros
de las diablesas que tratan de seducirle su despreocupación por la belleza femenina. Muy hermosos son en la misma serie los lienzos dedicados a miembros ilustres de la Orden; unos, en actitud reposada, como fray H. Yáñez; otros, forcejeando con el monstruo del pecado, como fray Juan de Segovia, y de aire nervioso casi todos, vivo reflejo del
temperamento de su autor.
362
VALDÉS LEAL
Por los mismos años que Murillo, es llamado a pintar para la iglesia
del hospital de la Caridad. Su fundador, don Miguel de Mañara, es
hombre extraordinario, extremado en su desprecio de las glorias terrenas. En su breve e impresionante Discurso de la Verdad nos dice
con palabras del más crudo realismo lo que para él son las galas mundanas, y para dar forma plástica a su amargo pesimismo no acude a
Murillo, sino a Valdés. Artista también amigo de extremos, se identifica con el tema y produce dos obras cumbres del barroco, los Jeroglíficos de nuestras postrimerías. En uno de ellos representa el esqueleto de la Muerte, que avanza hacia nosotros apoyando un pie en el
mundo, con el ataúd bajo el brazo y la guadaña en una mano, mientras apaga con la otra la luz de nuestra vida, que se extingue en un
abrir y cerrar de ojos, «In ictu oculi», como se lee en torno de la luz
del cirio. Las coronas, cetros, mitras, báculos y armas por que lucha
nuestra vanidad aparecen en primer plano en revuelto desorden. En
el otro lienzo (lám. 575), terminado como el anterior en medio punto,
nos muestra una cripta donde se pudren en sus féretros abiertos un
obispo y un caballero calatravo; los más inmundos insectos recorren
sus ricas sedas, y más al fondo se pierden en la sombra las calaveras
y huesos de los que les precedieron. Una mano llagada sostiene la
balanza en que se equilibran los símbolos de los vicios y de las virtudes, y el buho de la sabiduría contempla la macabra escena de la verdad en que terminan las glorias del mundo. En un rótulo del primer
término se lee el título de la historia: «Finís gloriae mundi».
Es evidente que la inspiración de estos dos lienzos extraordinarios
se deben a Mañara. «Mira una bóveda —escribe en su Discurso de la
Verdad—: entra en ella con la consideración y ponte a mirar tus padres o tu mujer, si la has perdido, o los amigos que conocías; mira qué
silencio. No se oye ruido; sólo el roer de las carcomas y gusanos tan
solamente se percibe... ¿Y la mitra y la corona? También acá las dejaron.» Pero en contacto con Mañara está también Murillo, y representa con tono y forma muy diferentes a los leprosos en la Santa Isabel. Las Postrimerías no son, pues, sólo dos pinturas de excelente
ejecución, sino testimonio indiscutible de la capacidad creadora de Valdés. A él se debe también el retrato de Mañara ante su mesa, conservado en la sala de juntas del hospital.
Además de estas grandes empresas, Valdés Leal pinta cuadros sueltos, entre los que merecen recordarse sus representaciones marianas
como la Virgen de los Plateros, del Museo de Córdoba, y la Concepción y la Asunción, del de Sevilla, donde el amor al movimiento y a
la soltura técnica s e agudizan en grado nada corriente.
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
363-
CÓRDOBA, GRANADA Y VALENCIA.—Muy en contacto con Sevilla existe
en Córdoba una escuela de personalidad bastante definida. Durante el
primer tercio del siglo produce varios pintores, entre los que descuella
Juan Luis Zambrano (t 1639), que muere muy joven, y es autor del
Martirio de San Esteban, de la catedral. La figura principal es Antonio
del Castillo (t 1688), dos años mayor que Murillo. Gran dibujante (lámina 576), que sabe plantar los personajes con firmeza y componer bien,
es uno de los artistas españoles de quien se conservan más y mejores dibujos. Influido a veces por Zurbarán, practica un claroscurismo suave.
En la catedral existe de su mano, entre otras pinturas, el Martirio de
San Peíagio (1645); el Museo de Córdoba posee varias obras suyas, y
el del Prado la serie de la Historia de José.
Los quince años de permanencia de Alonso Cano en Granada dejan
tras sí, lo mismo que en escultura, una escuela pictórica, en la que, sin
embargo, no existe un Pedro de Mena. No faltan, con todo, varios pintores de segunda fila interesantes, entre los que descuella el fecundo
Pedro Atanasio Bocanegra (t 1681), que sobre todo hereda lo que hay
de menudo y gracioso en el maestro, y repite reiteradamente el ideal
femenino por él empleado durante su período granadino. Sus Vírgenes
y santas son graciosas muñecas, por lo general de rubia cabellera (lámina 577). Sirva de ejemplo su Virgen de la Cartuja. De estilo más
independiente, Juan de Sevilla (+ 1695) es pintor dotado de una cierta
grandiosidad y modelado más justo; tiene obras importantes en la
catedral granadina, y en el Museo del Prado la historia de Lázaro y
Epulón.
Mayor novedad que estos discípulos de Cano ofrece Miguel Manrique, que trabaja en Málaga ajeno a la influencia granadina, siempre
preponderante en esta ciudad, y de la que es representante Niño de
Guevara. Formado, al parecer, en Flandes, cultiva el estilo rubeniano
con una pureza que no se da en la misma escuela madrileña. Por desgracia, varias obras de este estilo flamenco, algunas de notable importancia, se destruyen en los incendios de 1931.
La escuela valenciana conserva durante mucho tiempo después de
muerto Ribalta su coloración un tanto terrosa y rojiza, y su claroscurismo. La personalidad más representativa del segundo tercio del
siglo es Jacinto Jerónimo de Espinosa (1600 t 1667), que crea varios
cuadros de alientos típicamente seiscentistas, de composición sobria y
solemne. Figuran entre los principales la Virgen y San Pedro Nolasco
(1665), una Sagrada Familia, y, sobre todo, la Comunión de la Magdalena (1665) (lám. 578), cuyo rostro expresa la más intensa emoción.
364
CÓRDOBA, GRANADA Y VALENCIA
Frente a esta gran pintura religiosa debe recordarse en la escuela
valenciana a Esteban March, formado con Orrente y en el culto a Ribera. De éste proceden sus medias figuras, y de aquél deriva el tipo
de cuadro de figuras pequeñas y numerosas, es decir, sus escenas bíblicas. Sus batallas están concebidas y ejecutadas con notable energía
(lámina 579).
CAPITULO XIX
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII
LA TRADICIÓN SEISCENTISTA.—Como las artes hermanas, caracterízase
la pintura de este período por el importante papel que en ella desempeñan los artistas extrajeros, pues aunque en el último tercio del
siglo la obra de Goya compensa en buena parte la infecundidad anterior, no ofrece duda que la falta de artistas españoles de cierto rango
durante estos dos primeros tercios del siglo es un hecho que merece
subrayarse. Evidentemente, la escuela de pintura madrileña de tradición seiscentista no conserva la vitalidad que la de arquitectura, y no
puede presentar un artista de la categoría de Pedro de Ribera. Por otra
parte, las escuelas provinciales, tan florecientes en el siglo XVII, decaen hasta el punto de apenas pesar en el conjunto del panorama pictórico español. Los pintores extranjeros que acuden a la corte son de
las más diversas procedencias: italianos, franceses y uno de Bohemia
—Mengs—. Los primeros son, sobre todo, fresquistas; los segundos,
pintores de retrato y de caballete, y el último, cultiva el fresco y el
retrato. Aunque no pueda considerárseles de escuela española, la influencia ejercida por algunos de ellos en nuestros pintores es tan profunda y viven tanto tiempo en nuestro país, que no se puede por menos de tenerlos presentes al contemplar el panorama pictórico español
dieciochesco.
Tal vez no sea fácil asegurar si la pintura mural, como consecuencia de la gran empresa que significan las bóvedas de los palacios reales
de la nueva dinastía, se cultiva más que en el siglo XVII; pero, desaparecido el antiguo Alcázar madrileño y no pocos conventos, tiénese
la impresión de que así es.
Gran novedad del siglo XVIII respecto del anterior, y también consecuencia de la decoración de los palacios reales, es el notable des-
366
LA TRADICIÓN
SEISCENTISTA
arollo de la pintura de carácter profano. El pequeño capítulo de temas
profanos de Murillo se amplía en proporciones hasta ahora insospechadas en España, gracias a la necesidad de pintar los cartones para
los tapices, y en él deja Goya el sello de su estilo personalísimo. Es
además el género donde el espíritu del rococó se manifiesta más puramente.
Novedad también de este período es la importancia adquirida por
el grabado. Uno de los resultados de la fundación de la Academia de
San Fernando es el fomento de este arte, que produce una figura tan
estimable como Manuel Salvador Carmona, y permite que el grabado
español, gracias a Goya, conquiste puesto de primera fila.
Entre los pintores hijos del país, que trabajan durante la primera
mitad del siglo, son los más destacados en Madrid el cordobés Antonio
Palomino (t 1726) y Teodoro Ardemáns (t 1726); en Barcelona, Antonio Viladomat (t 1755), y en Sevilla, Domingo Martínez. Todos ellos
se forman en la tradición nacional seiscentista.
Palomino estudia en Madrid con Claudio Coello, en quien ve más
al autor de grandes composiciones barrocas que al continuador de Velázquez en los problemas de la luz. Interesado especialmente por la
pintura mural, la presencia de Lucas Jordán en la corte deja también
huella de su estilo. Es el mejor frequista de sangre española del
pleno barroco. Su actividad no se reduce a la corte, sino que se extiende a poblaciones tan distantes como Valencia —bóvedas de San
Juan del Mercado (1697) y de los Desamparados (1701)—, Salamanca
—gran medio punto del Triunfo de la Iglesia (lám. 580), de San Esteban (1705) —y Granada— Sagrario de la Cartuja—. Junto a Madrid
pinta el Sagrario del Monasterio del Paular. Lo que ha hecho más conocido el nombre de Palomino es su libro Museo Pictórico (1715-1724),
más importante que por su parte teórica, por la colección de biografías
de artistas españoles, que le convierten, como se ha dicho en repetidas
ocasiones, en nuestro Vasari. Es la obra que sirve de base a los estudios
históricoartísticos posteriores. Teodoro Ardemáns, aunque de padre
alemán, es hijo de la tierra, pero practica, sobre todo, la arquitectura.
Como pintor queda bastante por bajo de Palomino, y no poseemos de
él ninguna gran obra.
Con el colorido claro de Palomino forma contraste el de Antonio
Viladomat por sus tonos oscuros y rojizos, que parecen enlazar con la
tradición seiscentista valenciana. Artista bien dotado, la falta en su
patria de buenos modelos hace que su obra resulte un tanto provinciana y arcaizante. Su serie más conocida es la de San Francisco, del Museo de Barcelona. En Sevilla, Domingo Martínez se limita a conservar,
con una cierta personalidad, el decoro de la tradición de la escuela.
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
PINTORES
FRANCESES E ITALIANOS:
RANC, V A N
LOO,
367-
GIAQUINTO.—Entre
los artistas extranjeros que acuden a la corte forman grupo bastante
definido los pintores de retrato. Figura a su cabeza Juan Ranc (t 1735),
que trae a la corte de Felipe V el tipo de retrato ampuloso francés,
aprendido en su maestro Rigaud. Uno de los más importantes es el
ecuestre del propio Felipe V (lám. 582). El nombre de Ranc es nefasto en los anales de nuestro tesoro pictórico, ya que de sus habitaciones en palacio parte el incendio que destruye el Alcázar de Madrid
y en él tantas y tan importantes obras de las colecciones reales. A Ranc
sucede en el puesto de pintor de cámara Luis Miguel Van Loo (t 1771),
de familia de origen flamenco establecida en Francia, y que cultiva un
tipo de retrato oficial no menos aparatoso que el de Ranc. Ninguno tan
representativo, desde este punto de vista, como el enorme lienzo del
Museo del Prado de La familia de Felipe V (lám. 581), donde, ante un
fondo ampuloso, vemos a los reyes con sus hijos, todos ellos interpretados en un tono oficial que mata toda intimidad. A estos dos retratistas del fundador de la dinastía sigue, en tiempos de Fernando VI, el
napolitano J. Amiconi (+ 1752), que como tal es buen colorista y que
muere a los pocos años de su llegada. El retratista de Carlos III es
A. R. Mengs, al que me referiré como pintor de composiciones (lámina 583).
Otro aspecto de la escuela cortesana extranjera es el de la pintura
de historia, cuya gran empresa es la decoración de las bóvedas del Palacio Real. Ausente Lucas Jordán, que regresa a su patria a principios
de siglo, el primer fresquista que acude a la obra de palacio, ya bajo
Fernando VI, es el napolitano Conrado Giaquinto (t 1765), formado en
el estilo de su patria de que es ahora cabeza Solimena. Con un tono ya
netamente dieciochesco y bellas entonaciones azules y verdes, su estilo
entronca, sin embargo, como es natural, con el de Lucas Jordán. A él
se deben en Palacio las grandes composiciones de España
ofrendando
a la Iglesia y Apolo guiando su carro, en las bóvedas de la escalera y de
uno de los salones respectivamente, y La Trinidad y La batalla de Clavijo, en la de la Capilla.
TIÉPOLO Y MENGS.—Lo avanzado de las obras de Palacio hace que
Carlos III, a poco de subir al trono, llame a otros dos pintores para
que decoren sus bóvedas. El mejor de ellos es el ya citado Juan Bautista Tiépolo (t 1770), artista, como hemos visto, el más importante
de la Italia del siglo X V I I I . Con una carrera gloriosa tras sí cuenta ya
los setenta, pero su imaginación conserva la vitalidad de sus mejores
años, y su retina se encuentra tan ávida como siempre de color, de trajes ricos y de inmensos espacios celestes con gigantescas nubes. En el
368
TIÉPOLO Y MENGS
gran Salón del Trono pinta las Glorias de la Monarquía (1764) donde
forman corte a España diversos dioses de la antigüedad y figuras alegóricas, todo ello enmarcado por hermosísimos grupos y personajes
que simbolizan las diversas provincias, tanto peninsulares como ultramarinas. Pocas obras tan bellas y optimistas como este inmenso conjunto de espléndidos personajes, animales y nubes, sobre un dilatado
firmamento de azul purísimo. De magnificencia extraordinaria, al torbellino de escorzos y al encrespado mar de nubes de Lucas Jordán, sucede ahora un amplísimo cielo sereno, de enormes extensiones azules
en que triunfan estáticas gigantescas nubes blancas y doradas. En las
bóvedas de otras dos salas pinta la historia de Eneas y La Monarquía
española atendida por los dioses del Olimpo (lám. 435). Además de
estas grandes bóvedas cultiva en Madrid la pintura de caballete, de
la que son testimonio los lienzos de la Concepción (lám. 437) y Abraham y el Angel, del Museo del Prado. Muerto en Madrid el gran pintor, permanecen en nuestra patria sus hijos Domingo (t 1804) y Lorenzo (t 1776). Del primero consérvase en el Museo del Prado la serie
de la Pasión, y del segundo, en Palacio, varias pinturas al pastel de
tipos populares, muy bellos en sí, y muy interesantes en relación con
los maestros españoles del último tercio del siglo (lám. 438).
Si J. B. Tépolo es el último gran barroco de la pintura italiana y,
como buen veneciano, un enamorado del color, Antonio Rafael Mengs
es un dibujante meticuloso y seguro, de factura colorista muy terminada y gran teorizante de la belleza ideal griega. Aunque, en realidad,
se mantiene muy dentro del rococo, es uno de los fautores del triunfo
del neoclasicismo. Cuando llega a España viene rodeado de tal fama,
que con el apoyo de la corte y su tono doctrinal ejerce profunda influencia en los jóvenes pintores españoles de su tiempo. Las tres bóvedas que pinta en Palacio están dedicadas a las Apoteosis de Hércules
y Trajano y a La Aurora. En cuanto a su labor de retratista, el Museo
del Prado posee toda una galería de personajes reales (lám. 583) de
dibujo impecable, factura minuciosa y charolada, algunos de gracia
un tanto en pugna con sus teorías. Muy atractivo es el de la marquesa
del Llano, vestida de manchega, de la Academia de San Fernando. Persona de carácter engolado, y muy poseída de su saber, choca Mengs
con la sencillez de Tiépolo. Permanece en Madrid diez años.
Además de estos pintores, que dejan obras numerosas o de grandes
proporciones, vienen a la corte otros que ejercen también alguna influencia en la escuela madrileña posterior. El más interesante es, al
parecer, Miguel Angel Hbuasse (t 1730), que hace larga estancia en nuestra patria, y que es un ilustre precedente de Goya en su interés por
550-552.—CARREÑO: Carlos
II.
Doña Mariana—F.
RIZI:
Concepción, M. de Cádiz.
Santa Catalina.—ANTOLÍNEZ: Concepción, M. del Prado.
Corredor de cuadros, Pinacoteca de Munich.
553-555.—CEREZO:
EL Mozo: San Hermenegildo, M. del Prado.—CIJUIDIO Coi-l.m;
Encarnación, Madrid. Sagrada Forma, Escorial.
556-558.—HERRERA
559-561.—CLAUDIO COELLO: S a g r a d a Forma.—MURILLO:
San Diego y los
pobres,
Academia, Madrid. Visión de San Antonio, Sevilla.
562, 563.—MURILLO: Milagro de los panes y los peces, y Moisés en la peña, Hospital
de la Caridad, Sevilla.
564, 565.—MURILLO: Historia de Santa María de Blanca, M. del Prado.
S66-568—MURILLO: Santo T o m á s de Villanueva. Santa Isabel de Hungría. Inmaculada.
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO X V I I I
369
los temas populares. Debe también recordarse el nombre del discípulo
de Boucher, La Traverse.
P I N T O R E S E S P A Ñ O L E S . — A mediados de siglo encontramos ya una serie
de pintores españoles que, influidos por los principales maestros anteriores, y formados en Italia o en la recién creada Academia de San
Fernando, o en contacto con ella, practican un estilo puramente dieciochesco. Al significado de la Academia en la evolución artística de
esta época queda ya hecha referencia. Distínguense entre ellos, como
cultivadores del fresco, los hermanos Luis (t 1764), Alejandro (+1772) y
Antonio González Velázquez (t 1793), a los que se deben bóvedas no
sólo en Palacio, sino en varias iglesias de Madrid y su región. Recuérdense las de la Encarnación, las Salesas y San Marcos. Su estilo se
relaciona más con el de Giaquinto que con el de Tiépolo.
Pintores también al fresco, aunque se dedican además a otras técnicas, son Salvador Maella y la familia aragonesa de los Bayeu. Formados bajo la influencia de Mengs —Maella es su principal ayudante—,
pintan bóvedas en los palacios reales, en el Pilar de Zaragoza, catedral
de Toledo (lám. 584), etc. Tanto Maella como Francisco Bayeu cultivan además el retrato, el primero muy en el estilo de Mengs.
Lo que hace más atractivos a varios pintores de la segunda mitad
del siglo son los numerosos cartones con escenas de carácter popular
que pintan para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Gracias
a la inicativa de Mengs, en vez de limitarse ésta a reproducir en los
tapices cuadros existentes en las colecciones reales o encargar algún
cartón que otro a los pintores de cámara, como se venía haciendo, en
1775 se designa a un grupo de pintores jóvenes para que hagan los
cartones necesarios. Destacan entre los primeros nombrados el joven
Goya, José del Castillo (lám. 590) y Ramón Bayeu; entre los restantes
puede recordarse a un nuevo miembro de la familia González Velázquez, Zacarías, y a Ginés de Aguirre, que después marcha a Méjico.
Pero esta pintura de carácter profano no se reduce a los cartones
de tapices. Aun mal conocidos, no faltan cuadros, en general de tamaño pequeño, en que estos y otros artistas cultivan ese género de
pintura. Muy superior a todos ellos es Luis Paret y Alcázar (t 1799),
que nace en Madrid el mismo año que Goya. Artista culto, se forma
bajo la influencia del ya citado La Traverse y en sus viajes por el
extranjero. La Comida de Carlos III (lám. 585) y el Baile de máscaras
(1766), del Museo del Prado, y la Tienda de cuadros (lám. 586), del
Museo Lázaro, también de Madrid) de color esmaltado y concebidos
con arte menudo y elegante, típicamente dieciochesco, lo convierten
22
370
GOYA: SU VIDA
en el más genuino y original representante del estilo francés que culmina en Watteau. Pintor de este momento es, además, Antonio Carnicero.
Con estas vistosas y alegres escenas de la vida madrileña forman
vivo contraste los admirables bodegones (láms. 587, 588) de Luis Meléndez (t 1780), de ejecución segura y precisa, y cuya excelente calidad
sólo se ha reconocido hace pocos años.
GOYA: S U VIDA.—Cuando toca a su término la primera mitad del siglo, hasta entonces tan infecundo para la pintura española, nace en
el pueblecito aragonés de Fuentedetodos, Francisco de Goya y Lucientes
(1746 1 1828) (lám. 535). Hijo de un dorador, comienza sus estudios en
Zaragoza con el pintor José Luzán, discípulo en Nápoles de Lucas Jordán, pero a los diecisiete años se encuentra ya en Madrid, donde continúa su aprendizaje, intentando en vano triunfar en los concursos de
la Academia de San Fernando. De su juvenil visita a Italia apenas sabemos sino que la Academia de Parma le concede un segundo premio
por su cuadro, hoy perdido, de Aníbal pasando los Alpes. De regreso
a Zaragoza, en 1771 recibe el primer gran encargo conocido: la pintura
de la bóveda del coreto, del Pilar. Cuatro años más tarde, su casamiento con la hermana de Bayeu, aragonés como él, le facilita el establecimiento en la corte, donde, como hemos visto, entra a formar parte
del grupo de pintores de cartones para la Real Fábrica de Tapices.
Goya va a cumplir los treinta años.
Aunque los primeros tapices no dan idea de sus obras posteriores,
su fama va en aumento. En 1780 se le encomienda otra bóveda en el
Pilar de Zaragoza, que es causa de su rompimiento con Francisco Bayeu,
a quien debe el encargo, y por los mismos años pinta para San Francisco el Grande de Madrid. Pero donde su arte va conquistando más
admiradores es en la aristocracia y principales personajes de la corte.
Gracias a sus excepcionales dotes de retratista, que no tarda en descubrir, se le abren las puertas de casas tan principales como las de Osuna
y Alba, cuya amistad frecuenta, hasta el punto de sentir por la joven
duquesa Cayetana un amor que deja patentes huellas en algunas de
sus obras. Pasa algunos días con el infante don Luis, retratando a la
familia de éste, y el propio Carlos III posa ante él. Nombrado pintor
del rey y ocupando ya un distinguido puesto en la Academia de San
Fernando, los encargos de toda suerte se multiplican. La muerte del
viejo monarca, lejos de cortar su carrera, aumenta su prosperidad, y
la penúltima década del siglo es la más optimista de la vida de Goya.
Disfruta de tal holgura económica, que hasta le permite tener coche,
P I N T U R A ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
371-
y según él mismo confiesa, no aspira a nada más. Es la época de las
alegres composiciones de los tapices y de los primeros retratos de las
bellas damas de la corte.
Pero poco antes de 1790 sufre una enfermedad que pone en peligro
"su vida y deja honda huella en su manera de ser y en su arte. Al
quedarse sordo se aisla del exterior y su espíritu se concentra en sí
mismo, manifestando una imaginación de que hasta entonces no ha
dado muestra. Ya no contempla el mundo desde el ángulo optimista de
los tapices. Siente que la humanidad tiene defectos de toda índole y
descubre sus aspectos grotescos, que se complace en representar en sus
horas de obligado recogimiento. Esa imaginación hasta ahora dormida
le sugiere toda una serie de escenas que no pueden ser pintadas para
su antigua clientela, pero que a él le proporcionan el placer de la creación sin trabas. Son los años en que produce los Caprichos, en los que
nos descubre esta nueva faceta de su alma, que, alternando con otras
más amables, continuará inspirándole hasta el final de su vida.
Como es natural, Goya sigue retratando a los reyes y a los principales personajes de la corte —en 1799 es nombrado primer pintor de
cámara— y pintando composiciones como los frescos de San Antonio
de la Florida, donde ese mundo de los Caprichos no tiene cabida.
La invasión napoleónica hace pasar a Goya, como a todos los españoles, días amargos, y le obliga a presenciar escenas de horror y sangre. Ha de transigir con los dominadores e incluso ser pintor de cámara de José I y retratar a algún general francés. Aunque su naturaleza
de roble le conserva joven, ha cumplido los sesenta años. Pero lo importante de esa etapa de su vida, desde el punto de vista artístico, es
el reflejo que tanta ruina, tanta crueldad y tanto dolor tienen en su
obra. La veta pesimista de su alma, despertada con el aislamiento de
su sordera, le hace dibujar ahora escenas y más escenas de lo que
ve, le cuentan o imagina. Es lo que después nos ofrecerá en los
Desastres.
Restaurado en su trono Fernando VII, Goya es mantenido en su
cargo de pintor de cámara. Ahora da forma, definitiva a sus escenas
de guerra, pero sigue pintando retratos, dibuja escenas de toros que
graba en su serie de la Tauromaquia, y, sobre todo, ienueva constantemente su técnica pictórica. Viudo ya desde poco antes de cumplir
los setenta y cinco años, hacia 1820, sufre otra grave enfermedad que
su poderosa naturaleza logra vencer. Su vida afectiva se centra en su
nieto Mariano y en la niña Rosario Weiss, hija de la mujer que está
al cuidado del pintor. Vive al otro lado del Manzanares, en una casita
a la que las gentes llaman Casa del Sordo, y cuyas paredes decora con
372
EL ARTE DE GOYA
negras pinturas, en las que da rienda suelta a su imaginación cada vez
más exaltada y poblada de monstruos y brujas. El absolutismo fernandino que sigue al breve período constitucional de 1820 a 1823 no puede
por menos de despertar serios temores en el artista, que sin duda se
siente más atraído por los nuevos que por los viejos tiempos; y con
permiso del monarca se traslada al sur de Francia y se establece en
Burdeos, donde frecuenta la amistad de los refugiados españoles, en
tre los que se cuenta Moratín. Continúa pintando con su acostumbrado entusiasmo y renovando siempre su técnica. Tras breve visita a
Madrid regresa definitivamente a la ciudad francesa, donde muere.
Persona de complexión robusta, rostro de proporciones cuadradas,
frente amplia, nariz pequeña, labios gruesos y enérgicos y ojos vivos
y hundidos, Goya nos es conocido físicamente por sus varios autorretratos y por el retrato, que, ya viejo, le hace Vicente López al regresar
de Burdeos y que se guarda en el Museo del Prado (lám. 608). De su
genio vivo, intranquilo y desenfadado, y de su rebosante personalidad,
que tan de manifiesto ponen sus retratos, nos habla además su correspondencia con su amigo de la infancia Zapater.
E L ARTE DE GOYA.—Goya es figura cumbre que no precisa el pobre
fondo de la pintura española de su tiempo para resultar gigantesca.
Muy desigual, trabajando muchas veces de prisa y con desgana, sus
múltiples obras de primer orden le dan rango no inferior al de Velázquez, al que supera en variedad y fecundidad. No es artista precoz,
pero, en cambio, su arte y su técnica no cesan de progresar a lo largo
de su vida nada corta. Su prolongada vejez es, desde el punto de vista
técnico, extraordinariamente fecunda. Mientras que su riguroso contemporáneo, el francés David, vuelto de espaldas a la verdadera naturaleza de la pintura termina arruinándola como arte del color, Goya
es pintor esencialmente colorista, que, como los ingleses, desoye las
predicaciones del neoclasicismo y, partiendo del rococó, concluye ejerciendo influencia decisiva en la moderna pintura del siglo xix. Las etapas de esa evolución no son difíciles de distinguir. La serie de los tapices, con la gran diferencia existente entre los más antiguos y los
últimos, revela cómo en esta primera fase juvenil su arte de componer
se hace cada vez más fácil y sabio, y cómo el colorido, primero terroso
y opaco, se limpia y llena de luz. En los últimos años del siglo descubre la belleza de los grises, no obstante lo cual siente cada vez mayor
entusiasmo por los rojos y las coloraciones intensas, y sobre todo abandona la técnica terminada a lo Mengs y se entrega decididamente a
la factura suelta de tradición barroca, cada vez más desenfadada y su-
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
373-
piaría, factura que refleja la rapidez de su ejecución a que él mismo
atribuye gran eficacia para la bondad del retrato. Entrado ya el siglo xix, el negro va ganando terreno en su paleta. Con él pinta las
grandes composiciones de la Quinta del Sordo, y él desempeña papel
de primer orden en retratos de su última época.
Lo mismo que su verdadero temple de pintor no permite a Goya
seguir el estilo tan poco colorista de los davidianos, su decidida vocación naturalista no le deja sentir entusiasmo por el idealismo neoclásico. Templado ese naturalismo en su época juvenil por el tono amable
de la vida del rococó, las tremendas escenas de la Guerra de la Independencia hace que se le imponga en todo su vigor la solera realista
que casi siempre existe en la raza, y produce trozos de pintura donde
se nos muestra digno hermano de un Ribera y de un Valdés Leal. Sus
retratos reflejan, cada uno en su medida, esa misma entrega al natural.
Y es lógico que, dada esta actitud, lo mismo que enlaza con el arte
barroco, ejerza profunda influencia en la generación siguiente, educada
en el odio al neoclasicismo. Pero Goya no es sólo un pintor de temple
naturalista de primer orden. Como hemos visto, es pintor de intensa
vida interior y de imaginación extraordinaria que, partiendo del comentario satírico y humorista de la realidad, se entrega al capricho, deformando la naturaleza en aras de la expresión, y llega a complacerse en
lo monstruoso y en lo puramente fantástico. Desde los días del Bosco
la pintura de imaginación no ha escalado alturas equiparables a las
alcanzadas por Goya. Con tan amplio horizonte, desde la realidad más
brutal hasta las fantasías más extraordinarias, se comprenderá que la
riqueza del repertorio de temas cultivados por Goya carece de precedentes en la pintura española.
L A OBRA DE G O Y A . COMPOSICIONES.—Para la más fácil exposición de
la numerosísima obra de Goya puede ésta agruparse en historias, retratos y grabados.
En el primer aspecto, la gran empresa de Goya es la serie de los
cartones para tapices, en la que trabaja unos quince años.
Los temas representados son en su mayoría populares de la vida del
Madrid alegre de fines del siglo XVIII, que bulle en yerbenas y romerías
luciendo trajes de colores claros, talle ajustado y zapatos menudos,
apuesto y bien plantado, que todavía no ha conocido los días aciagos
de la francesada. Goya se identifica con este ambiente y crea un mundo
de chisperos que ocultan su rostro en el embozo de la capa, de majas
bellas y risueñas que beben, bailan y se divierten. Varios de los tapices
menores están dedicados a los juegos de niños (lám. 598). Cuentan en-
374
LA OBRA DE GOYA
tre los cartones más antiguos los del Baile en San Antonio de la Florida y de La Cometa (1777). Algo posterior es el Juego de pelota a
pala. Como es lógico alcanza mayor perfección en los últimos años,
hacia 1790. Los zancos, poco anterior a esa fecha, es una de sus composiciones más claras y naturales. En La gallina ciega (1791), La florista (lám. 591), La primavera, El otoño (lám. 589), El pelele y El columpio, entre otros, la gracia y ligereza del rococó produce por mano
de Goya varias de sus obras más encantadoras y representativas. Para
un gran tapiz que no llega a hacerse pinta el bellísimo cuadrito de la
Pradera de San Isidro (lám. 597).
Animadas por el mismo espíritu optimista dieciochesco de los cartones, pinta Goya u n crecido número de obras no menos valiosas, tales
como las Majas vestida y desnuda (láms. 592, 593), la primera de factura muy suelta y la segunda muy apretada y precisa, acerca de cuya
identificación se han hecho muchas suposiciones, y que, en definitiva,
ignoramos a quién representan. En La maja en el balcón, de propiedad
particular, la figura de la celestina, que se dibuja en la sombra, descubre cómo el pesimismo ha hecho ya brecha en su alegría primera.
Esta nota crítica y pesimista aparece cada vez más poderosa en
sus pinturas de carácter profano, y a las alegres escenas de los cartones suceden cuadros como La casa de los locos y Los disciplinantes, de
la Academia de San Fernando, en los que todo optimismo ha desaparecido. La guerra con sus horrores no inspira sólo al Goya grabador, sino
que le hace crear sus dos obras maestras de El dos de Mayo y Los
fusilamientos (láms. 599, 600, 601), donde la violencia de la lucha, las
cabezas destrozadas y anegadas en sangre de los caídos en la pelea, y
el terror y la rebeldía ante la muerte inmediata de los que van a ser
fusilados, aparecen con una verdad e intensidad expresiva no imaginable en el autor de La gallina ciega y La florista. Y escenas análogas
de furor bélico y d e bandidaje pinta en toda una serie de cuadros pequeños menos conocidos.
Al pasar al mundo del capricho y de la fantasía, el pintor aragonés
siente especial atracción por la brujería. A ella dedica algunos cuadros
pequeños, y es el tenia de la decoración de su casa. Pintadas en negro,
como la noche en que se mueven, nos presenta a las brujas escuchando
predicaciones del macho cabrío, siniestras procesiones, discípulos de
Satanás que vuelan, viejos desdentados tomando sopas; visiones, en
fin, en que da rienda suelta a su imaginación y en que lo expresivo
triunfa sobre la belleza de las formas (lám. 609).
Aunque lo religioso pasa a segundo plano en el conjunto de la obra
de Goya, es género que cultiva en alguna ocasión, poniendo en él toda
PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
375-
la pasión de que es capaz. A la época de los cartones corresponden las
bóvedas del Pilar de Zaragoza, la del coreto (1782) y una de las cúpulas dedicada a la Reina de los Mártires (1780), obras en las que se
mantiene dentro del estilo imperante en la corte, aunque en la última se
reflejan los progresos realizados en los cartones. A esta época juvenil
pertenecen además las pinturas de la Cartuja de Aula Dei, muy inspiradas en estampas. En la década siguiente, de 1780 a 1790, pinta varios
cuadros de carácter religioso, entre los que tiene especial interés La
predicación de San Bernardino (1784), que por ser parte de una serie
de encargos para San Francisco el Grande, hechos a los mejores pintores de la época, significa para Goya una especie de consagración. Algo posterior es el Crucificado, del Museo del Prado. Pero donde Goya
crea una de sus obras maestras es en las bóvedas de la ermita de San
Antonio de la Florida (1798), dedicadas a la historia del Santo (lámina 595). Han transcurrido cerca de veinte años desde su última bóveda
del Pilar, y la larga serie de cartones para tapices que, como hemos
visto, culminan en 1790, ha transformado su estilo, centrándolo en torno a lo profano. Inspirada, tal vez, la idea general de la composición
en Mantegna, lo profano invade también aquí la escena y le presta vida
y encanto extraordinarios. La técnica es de sorprendente soltura. Con
el alegre optimismo y el carácter profano de los frescos de San Antonio
de la Florida forman intenso contraste algunas de sus pinturas religiosas de caballete de los últimos tiempos; la espléndida Comunión
dé San José de Calasanz (lám. 602) y la Oración del Huerto, de San
Antón, de Madrid, al mismo tiempo que delatan profunda emoción religiosa, son obras importantes desde el punto de vista técnico, por estar pintadas sobre la base de negro y por la valentía de su factura.
E L R E T R A T O . E L GRABADO.—Como retratista, Goya es de sinceridad
sorprendente, a veces de sinceridad despiadada. Género que cultiva con
frecuencia, y a lo largo de toda su vida, por lo general con entusiasmo pero también a veces con desgana, sus retratos son de valor muy
desigual. En ellos podemos contemplar a lo más principal de su tiempo y a no pocos representantes de la clase media, artistas, actores y
toreros famosos, captados en sus rasgos más esenciales con penetración
admirable, pero delatándonos también la simpatía, el interés o la indiferencia que siente el pintor por el modelo.
Esa sinceridad antes aludida no se cohibe ante los reyes, y así,
mientras en los retratos de Carlos IV se advierte la limitación del monarca, en los de María Luisa pinta con fuerza el plebeyismo de su
carácter y lo picaresco de su espíritu. Recuérdense los de cuerpo entero
376
EL RETRATO. EL GRABADO
y los ecuestres del Museo del Prado. Los de Fernando VII descubren
la escasa simpatía que le inspira el modelo. Sus retratos reales culminan en el de La familia de Carlos IV (1800), del mismo Museo (lámina 596), donde se guardan también los retratos preparatorios de busto
que hace de cada uno de los personajes. De pie todos ellos y con escaso
movimiento, tal vez debido a influencia neoclásica, aparece el monarca
acompañado por su mujer, hermanos e hijos, dando frente al espectador mientras Goya se nos presenta, como Velázquez en Las Meninas,
en segundo término y en la sombra, ante el caballete. Los rostros de
los futuros Fernando VII y del pretendiente don Carlos, que tantos
días de luto han de dar al país; el del infante don Antonio, cuya necedad pondrá de manifiesto la invasión napoleónica, y los de todos los
demás que componen el grupo, reflejan el carácter del retratado.
Lo femenino y la infancia tienen para Goya particular atractivo.
En su primera etapa ve la gracia femenina con finura típicamente dieciochesca y algunos de sus retratos parecen figuras salidas de los cartones de sus tapices —familia del duque de Osuna, retratos de la duquesa de Alba (lám. 606), doña Tadea Arias—. En el de la condesa
de Chinchón (lám. 604) en estado de esperanza, crea una de sus obras
maestras. El retrato de doña Isabel Cobos, de la Galería Nacional de
Londres, y el de La Tirana (lám. 603), de la Academia de San Fernando, nos dicen cómo le entusiasma la arrogancia femenina; el de
doña Antonia de Zárate, de grandes ojos negros melancólicos, cómo
sabe penetrar en el alma del modelo, y así un sinnúmero de retratos
atestigua su fina sensibilidad para expresar los más diversos matices
de lo femenino.
Como pintor de retratos de niño sólo tiene parangón en la escuela
inglesa, por la que, al parecer, se deja influir. Increíble parece que el
artista que se recrea en las cruentas escenas del Dos de Mayo y en las
tenebrosas visiones de la Casa del Sordo, sea capaz de expresar la inocencia y el encanto infantiles de los retratos de su nieto Mariano (lámina 607), de Pepito Corte, etc.
La galería d e retratos de hombres es numerosa. Adviértase que con
los anteriores suinan cerca del medio millar. Figura, entre los más antiguos, el del ministro Jovellanos, que realmente no delata lo que será
Goya como retratista, pero entre los posteriores abundan las obras
maestras. El del conde de Fernán Nuñez (lám. 605) es la réplica en
gallardía varonil del de la Tirana; el de su nieto Mariano, ya mayor,
y el del marqués de San Adrián, son dechados de elegancia y de distinción; el de Llórente delata a las claras su condición aviesa; el d"
569, 570.—MURILLO: Sagrada Familia del Pajarito. N i ñ o s de la
M. del Prado.
571-573.—MURILLO: Virgen. Concepción. N i ñ o , M. de N u e v a
y del Louvre.
574-576.—MURILLO
:
Niños,
Munich—VALDÉS LEAL:
Dibujo.
Postrimerías,
Concha,
York, del
Sevilla—
Prado
CASTIIU
595, 596.—GOYA: San Antonio de la Florida. Familia de Carlos IV.
597, 598.—GOYA: Pradera de San Isidro. Niños robando fruta, M. del Prado.
599 , 600.—GOYA: C a r g a de los m a m e l u c o s . F u s i l a m i e n t o s de la Moncloa,
M. del
Prado.
P I N T U R A ESPAÑOLA DEL SIGLO
XVII
377-
don Juan de Villanueva, el del embajador francés Guillemardet, etc.,
son reflejo de un carácter diferente y definido.
La personalidad de Goya quedaría incompleta sin su obra gráfica.
En ella es donde contempla la realidad desde el ángulo crítico, pesimista y humorista, y donde se eleva más alto en el mundo de la imaginación.
Los Caprichos, ejecutados al agua fuerte, y recogidos a poco de
publicados, por recelos del Santo Oficio, aunque en algún caso contienen figuras monstruosas, ofrecen, en general, una serie de tipos cuyos
rasgos, certeramente subrayados, intensifican su expresión (lám. 610).
El mundo de las brujas, que hace reir a Goya en sus cartas, ocupa
en ellos buen espacio. A los Caprichos siguen los Desastres de la Guerra, en los que con sentido realista, pero desde un plano muy general
y sin dejarse impresionar por el carácter patriótico de la lucha, desarrolla el tema de los horrores de la guerra en la que la bestia humana
se mueve sin freno (láms. 6Í2, 613). Donde su imaginación se manifiesta más libremente es en la serie de los Disparates. Lo monstruoso
3' la realidad deformada por la libre fantasía, escalan en esta serie alturas no alcanzadas en las obras gráficas anteriores.
Su última serie de estampas es la Tauromaquia. Los toros aparecen
en más de una ocasión en su obra pintada, y según Moratín, el propio Goya llega a torear. Recuérdese que estamos en la época en que
se crea el toreo moderno con profesionales, y que él retrata a los toreros más famosos.
Recién descubierta la litografía, la emplea Goya en sus últimos
años.
Entre sus discípulos, el de más talento es Agustín Esteve, a quien
se deben no pocas de las réplicas y copias de retratos del maestro, retocadas por éste. Algunos de los. suyos, aunque sin el fuego de los de
Goya, son tan excelentes como el pequeño Marqués de Cogolludo y
sus hermanas (1819), de la colección Osuna.
CAPITULO
XX
PINTURA FRANCESA E INGLESA
FRANCIA. E L CLAROSCURISMO. P O U S S I N . — L a pintura francesa, antes de
que bajo Luis XIV, en la segunda mitad del siglo, defina su verdadero
estilo, recorre también su etapa tenebrista, cuyos principales representantes son Georges de la Tour (1593 + 1652) y los hermanos Le Nain.
La Tour, cuyos méritos, debido a su reciente descubrimiento, probablemente se han encomiado, en demasía, es un tenebrista típico, bastante
influido por los holandeses y amigo de luces rojizas un tanto monótonas (lám. 623). Los hermanos Le Nain —Antonio, Luis (t 1648) y Mateo (t 1677)—, que con frecuencia trabajan en común, agregan a su
preocupación p o r la luz blanca y pálida un gran interés por los temas
populares y las escenas de familias campesinas, inspirados, sin duda,
por los maestros holandeses (lám. 611).
De menos valor para la historia general de la pintura son otros
claroscuristas como Simón Vouet (t 1649), que pasa en Roma buena parte
de su vida, p e r o que al trasladarse a Francia y hacerse cargo de la
decoración de los palacios reales y de la primera nobleza, ejerce influencia decisiva para el futuro de la pintura decorativa de su país.
La primera gran figura de la escuela francesa y una de las personalidades más representativas del temperamento artístico de su patria
es Poussin (1594 11665), casi riguroso contemporáneo de nuestro Velázquez. Establecido a los treinta años en Roma, en ella pasa el resto
de su vida, sin qut el puesto de pintor del rey de Francia y una buena
retribución le hagan abandonar sus amistades y el ambiente de la Ciudad Eterna. E n Poussin encarna como en ningún otro el espíritu académico francés. Es el pintor por excelencia del orden y de la claridad
en el componer; la confusión, según él mismo nos dice, es tan contraria a su naturaleza como lo son las tinieblas de la luz. Y, como es
PINTURA FRANCESA E INGLESA
379
lógico, a las exigencias de su propio temperamento se agrega una prof u n d a asimilación de la Roma antigua, llegando a ser uno de los grandes definidores del clasicismo. Por eso nada tiene de extraño que sea
u n entusiasta del paisaje romano sembrado de ruinas clásicas (lámina 617), hasta el punto de ser el mejor intérprete de la campiña de
Roma, poblada de templos y acueductos luchando con el tiempo y animada por historias de dioses y héroes clásicos, en las que lucen, sin
erudición impertinente, sus grandes conocimientos de la antigüedad. El
es el creador del llamado paisaje histórico (láms. 616, 617). En los suyos, los diversos términos, perfectamente definidos, se ordenan ante
nuestra vista con la claridad de un razonamiento.
Unos veinte años posterior a Rubens, su sentido de la fábula pagana es muy distinto, aunque, sobre todo en su juventud, la conciba
con movimiento un tanto desenfrenado, acusadamente barroco —Bacanales, Triunfo de Pan, Rapto de las Sabinas—, y a veces no esté
exenta de cierta sensualidad. Poussin es, sobre todo, el pintor del
Olimpo tranquilo y de las solemnes reuniones del Parnaso. La interpretación de este último tema, del Museo del Prado (1625-29) (lámina 615), sin duda una de sus obras maestras, sin dejarnos ver un solo
trozo de arquitectura, produce el efecto de una bella obra arquitectónica. Escalonado el terreno cual las gradas de un templo clásico, los
árboles, de troncos erguidos y casi sin ramas, semejan columnas, mientras los personajes, de impecable perfil helénico, dispuestos en dos
planos y en actitudes claras y reposadas, al modo de las estatuas clásicas, se ajustan de manera perfecta al admirable conjunto de la composición.
Para Poussin, la fábula pagana no es sólo la cantera inagotable del
desnudo. Temperamento reflexivo, gusta a veces del comentario moral.
Sus Pastores de la Arcadia (lám. 621), que en sus alegres correrías
leen sobre la tumba el pesimista «Et in Arcadia ego», se han considerado
con razón una de las obras más representativas del arte francés.
L O R E N A , L E B R U N Y RIGAUD.—Claudio de Lorena (16001 1682), de la
misma generación que Poussin, aunque le sobrevive cerca de veinte
años, pasa como él casi toda su vida en la Ciudad Eterna. Sus lienzos
son amplias composiciones escenográficas, donde la naturaleza sólo
sirve al artista como un punto de partida para sus ensueños poéticos
de luces, arquitecturas y árboles; pero sobre todo de luces. Enamorado de la luz, prefiere los momentos más románticos del día, las luces
rosadas del amanecer y la de la puesta del sol y las perladas claridades
del crepúsculo. Unas veces se recrea imaginando los puertos de aguas
380
LORENA, LE BRÜIV Y RIGAÜD
tranquilas que se funden en el horizonte con el firmamento, flanqueados por monumentales pórticos que se pierden en la luz difusa de la
lejanía, como en el Embarco de Santa Paula, del Museo del Prado (lámina 614); otras, son vallas suaves con grandes masas de árboles copudos, cuyas formas atenúa en el último término la neblina o el efecto
del sol. Es siempre la luz que se desvanece suavemente o apenas comienza a teñirse de rojo. El cielo cargado de tormenta no le interesa.
Pese a lo ficticio de su concepto del paisaje, Lorena posee un sentido
tan poético de la luz, y sabe interpretar en forma tan admirable sus
más tenues mutaciones, que sus pinceles habrán de esperar más de un
siglo hasta que sea capaz de utilizarlos el inglés Turner en la época
romántica. Que no en vano del entusiasmo de Turner arranca la gran
fama de que hoy goza Claudio de Lorena. El Museo del Prado guarda
varios cuadros suyos excelentes, algunos pintados para Felipe IV.
De Claudio de Lorena se conserva el llamado Livre de verité, cuaderno donde dibuja los croquis de los cuadros vendidos, gracias al cual
conocemos la fecha y circunstancias en que pinta algunos de ellos.
Ausentes de Francia sus dos ilustres hijos citados, la corte necesita
pintores que compongan grandes lienzos para sus palacios, cada vez
más lujosos, y dirijan su decoración. Ya hemos visto cómo ha desempeñado este papel Simón Vouet, aunque la mayor parte de la obra de
este tipo se ha perdido. El gran decorador del siglo de Luis XIV es
Le Brun (t 1690), quien con sólo unos cuantos años en Italia logra
asimilar el barroquismo indispensable para cantar las glorias del Rey
Sol. Miembro distinguido y después director de la recién creada Academia, ejerce en su país, durante mucho tiempo, una verdadera dictadura artística. Ejecutadas por él mismo o simplemente por sus modelados, a él se deben, en Versalles, decoraciones tan importantes como la
de la Galería de los Espejos y la de los Salones de la Guerra y de la
Paz, y, en su calidad de director de la fábrica de tapices de los Gobelinos, por sus bocetos, se hacen series como la de la Historia del Rey
y la de las Casas Reales.
Después de los bellos retratos renacentistas de la época de los Valois, Francia no produce durante toda la primera mitad del siglo xvn
nada de valor semejante. El que más contribuye a llenar esa gran laguna es el bruselense Felipe de Champaigne (1602-t 1674), autor de algunos retratos estimables de personajes tan de primera categoría como
Luis XIII y Richelieu; mereciendo también recordarse Sebastián Bourdon (t 1671), a u t o i del retrato de Cristina de Suecia (lám. 618), del
Museo del Prado.
pintura
francesa
e
inglesa
381
El creador del retrato francés moderno que, como Le Brun, refleja
plenamente el espíritu de la corte de Luis XIV, es Jacinto Rigaud
(16591 1743). Hijo de la actual Cataluña francesa cuando aún no ha
dejado de ser española, y cuyo verdadero nombre, antes de afrancesarlo es Rigau y Ros, sabe, sin embargo, asimilar en forma tan perfecta
el tono de la corte del Rey Sol que, al dotar al retrato de tipo flamenco de la grandiosidad y el boato cortesano de aquélla, deja creado el francés. Gracias a sus propios valores y al prestigio de los personajes retratados, su estilo se impone en toda Europa. Pocos artistas
llegan a tener tan bien organizado su taller como él. Cada nuevo retrato que hace del monarca o de cualquier miembro de la real familia,
despierta en los cortesanos el deseo de retratarse de igual forma. Rigaud se limita entonces a pintar la cabeza, confiando el resto a sus
/
discípulos y colaboradores especializados en pintar fondos de paisaje,
armaduras, telas, etc. Gracias a su Livre de raison sabemos en muchos casos de quiénes son esas diversas partes y cómo funciona su
taller. El retrato de Luis XIV, del Museo del Prado, es obra muy representativa de su estilo (lám. 620).
E L SIGLO X V I I I . D E WATTEAU A F R A G O N A R D . — L a pintura barroca francesa dieciochesca es la natural consecuencia de la de los grandes maestros del siglo de Luis XIV, transformada con el espíritu ligero y sensual
de la Regencia y de Luis XV, tan opuesto a la ampulosidad y a la
retórica del Rey Sol. El triunfo de Watteau, con sus cuadros de brillante colorido y tamaño diminuto, frente a los colores opacos y las grandes proporciones de los lienzos de Le Brun, revela el cambio de norte
en la rosa de los gustos del barroco francés. La influencia romana es en
buena parte desplazada por la holandesa y flamenca.
Buen testimonio de esta aportación flamenca a la pintura francesa
del siglo X V I I I es el origen de Antonio Watteau (1684 t 1721), que nace,
como Rigaud, en tierra recién incorporada a Francia por Luis XIV.
No obstante sus largas enfermedades, que consumen su vida antes de
cumplir los cuarenta años, y su origen modesto, es el cantor de la vida
alegre de la corte francesa del primer cuarto de siglo. Introducido en
el mundo de la comedia italiana y en las tertulias donde alternan las
bellezas de la corte con la música y el ingenio, tal vez su mismo origen
no puramente francés le hace más sensible para percibir el ambiente
de aquella sociedad hasta el punto de convertirse en su mejor intérprete.
Sus escenas de la vida cortesana francesa desarróllanse sobre fondo
de paisaje, que adquiere a veces tal importancia, que casi debe hablar-
382
de
watteau
a
fragonard
se más bien de paisaje con figuras (lám. 629). Pero ese paisaje no es el
de Poussin, de montañas, edificios y árboles que se sopesan con equilibrio arquitectónico. Para su sangre flamenca, el paisaje es amor a
la naturaleza viva en el verdor de sus follajes, es frondosidad, tal vez
frondosidad humanizada de parque, pero frondosidad jugosa y con
blandura de terciopelo. La comparación de sus árboles con los de Lorena, tan sensible también para captar estas delicadezas, nos dice el profundo cambio de gusto, y cómo la sensibilidad del rococó, ávida de
inquietud y de pequeños movimientos, penetra triunfante en la pintura
francesa por la punta del pincel de este pintor flamenco que tanto tiene
de holandés. Sus personajes, menudos, delicados, en actitudes graciosamente elegantes y vestidos de ricas sedas amarillas, rojas y azules,
de intenso colorido, forman pequeños grupos que pasan o conversan
sentados sobre el césped con el abandono del habituado a la vida fácil
y regalada, con un cierto aire de melancolía.
Como en las porcelanas contemporáneas, los temas y tipos de la
comedia italiana y del teatro constituyen un importante capítulo de
su labor (láms. 574-576). Ese origen tienen su Gilíes, del Museo del
Louvre, y el Embarque para Cythera (1717), escena de una comedia de
la época. Pero con todo, sus asuntos más corrientes son las reuniones
y fiestas a cielo abierto, como la Reunión en el parque, del Museo de
Dresde, o la Fiesta en Saint Cloud, del Museo del Prado, en que el
pintor nos muestra a un grupo de cortesanos, perdidos en la fronda de
un rincón del parque, en una especie de cueva de esmeralda, donde
relucen intensos los esmaltados colores de sus sedas (lám. 629).
Casi una generación posterior a Watteau, el parisiense Francisco
Boucher (1704 t 1770) cubre con su actividad el reinado de Luis XV.
Si la Pompadour es la figura central de la corte, el amor es también el
eje de su pintura. A las reuniones del parque y a las sedas de intenso
colorido de Watteau, suceden ahora las amplias y decorativas visiones
de un Olimpo donde sólo reina Venus con sus carnes de nácar y rosa
(lámina 636). Ese Olimpo cargado de intención que inspirara al Correggio, reaparece en Boucher, interpretado por una sensibilidad francesa y al servicio de una corte donde Venus desplaza a Juno. Boucher
es, sin duda, u n o de los más fecundos comentadores de la historia
erótica del Olimpo, pero siempre en un tono ligero, gracioso y elegante,
y con un sentido tan decorativo que le convierte en el gran maestro
del recocó. Sus cuadros, en efecto, rara vez pueden concebirse completos si no es en u n salón «Louis XV». Obra muy representativa de este
doble aspecto de su personalidad en que se funden de forma admira-
pintura
francesa
e
inglesa
383
ble bajo el signo del rococó el amor al desnudo femenino y el sentido
decorativo, es el Nacimiento de Venus, del Museo de Estocolmo.
La gran triada de los pintores de la vida galante se completa con
el discípulo de Boucher, Fragonard (1732 t 1806). Hijo de la última
generación del siglo, la nota romántica que se percibe vaga en Watteau
se manifiesta ya más clara en él. En el Columpio, de la colección
Wallace, de Londres (lám. 630), triunfan aún el sentido decorativo y la
intención de Boucher, hasta el punto de convertir esta obra en una de
las más representativas del rococó; y otro tanto sucede en El beso o
en La primera sesión de la modelo. Al completar los cuatro momentos
del amor, encarpados por la Du Barry— La cita (lám. 624), La persecución (lám. 625), El recuerdo y La Coronación del amado— con la
escena del Abandono, deja ver, en cambio, su sensibilidad romántica,
precursora de los nuevos tiempos y tan opuesta a la alegría triunfante
de su maestro. Esta actitud de nostalgia y de contemplación de la desgracia, que le convierte en uno de los principales precursores del romanticismo, se manifiesta aún más en otras obras suyas. Tardío producto de una época que termina y precursor de otra época aún lejana,
muere olvidado e injustamente despreciado por los neoclásicos de los
días del Imperio.
C H A R D I N Y G R E U Z E . E L RETRATO.—Al mismo tiempo que estos pintores de temas galantes, trabajan en Francia otros dos, de técnica y temperamento muy distintos, pero que, inspirados por las enseñanzas de
Diderot y Rousseau, tienen de común su interés por la vida humilde
o burguesa y su intención moral: Chardin (1699 t 1779) y Greuze, contemporáneos, respectivamente, de Boucher y Fragonard. El primero,
que aventaja en técnica al segundo, hereda el espíritu de los Le Nain,
y se recrea pintando escenas de la vida doméstica de gente modesta,
tales como La madre laboriosa, La joven con la chocolatera, etc. (lámina 632). Greuze (1725 t 1815), seducido por el amor a los humildes y
por la vida sentimental predicada por Rousseau, y con la nostalgia de
una felicidad malograda en el seno de su familia por la vida licenciosa
de su mujer, de la que tiene que separarse, es el pintor un tanto monótono de la inocencia y de la virginidad, del espctáculo de la familia
feliz, o de las desgracias familiares de las gentes humildes; todo ello
expresado en un tono tierno y lacrimoso, que hace presentir la proximidad del romanticismo. El padre de familia explicando la Biblia o
El padre paralitico rodeado de sus hijos, son títulos característicos de
sus obras. Algunas, como El cántaro roto (lám. 631), eco de la fábula
moral entonces de moda, o como La lechera, gracias a su difusión por
el grabado, han hecho su nombre popular.
384
pintura
inglesa:
hogarth
El ampuloso y majestuoso retrato francés creado por Rigaud experimenta con el espíritu del nuevo siglo profunda transformación. Convertida la fábula, gracias a Poussin, en una segunda naturaleza del
francés culto, las damas francesas gustan de verse representadas de
Dianas, Junos, Hebes o Ninfas. El retrato mitológico es típico del barroco francés.
Largilliére (1656 t 1746), no obstante ser coetáneo de Rigaud, por
su mayor interés por lo femenino sabe adivinar el rumbo de los nuevos
gustos que conducen al retrato de tiempos de Luis XV. Como se ha
advertido muy bien, mientras los caballeros tienen su retratista en
Rigaud, las damas prefieren a Largilliére. El retrato de María Ana Victoria (lám. 619), del Museo del Prado, es buen ejemplo de su sensibilidad para percibir el encanto femenino e interpretar las relucientes superficies de las sedas.
Pero el verdadero transformador del género es Nattier (1685 t 1766).
El representa en el campo del retrato lo que Boucher en la pintura
decorativa. Nadie ha pintado mejor los cuerpos perfectos, los talles
de ajustados corpiños, los reflejos de las sedas, los bellos descotes, las
faldas voladas y cortas y los pies menudos de las damas de corte de la
Pompadour y la Du Barry. Es el pintor de las favoritas del monarca.
Con Nattier, el retrato aparatoso y grandilocuente de Rigaud, incluso
cuando emplea el lenguaje de la fábula clásica, se hace, sobre todo,
gracioso, ligero y femenino. Es cierto que los rostros de sus personajes
no revelan una gran penetración en el pintor para adentrarse en el
alma del modelo; los de sus damas son rostros de hermosas muñecas,
pero armonizan a maravilla con el bello conjunto de su cuerpo y sus
vestiduras. Buen ejemplo de su estilo es el retrato de la duquesa de
Orleáns (lám. 633).
El otro típico representante del retrato rococó francés es Quintín
La Tour (1704 t 1788), quien, aunque pinta sus obras definitivas al óleo,
lo mismo que Nattier, acostumbra a tomar los rasgos esenciales del
modelo al pastel. Estos retratos al pastel delatan, en los toques sumarísimos y decisivos de los ojos y de los labios, habilidad excepcional en
el pintor para percibir rapidísimamente la expresión del individuo. Y
en ellos, y no en sus retratos definitivos, es donde se funda su verdadera gloria.
P I N T U R A I N G L E S A . H O G A R T H . — L a inglesa es la más joven
des escuelas de la pintura moderna europea. Durante los
xvii no produce ningún pintor importante, y son artistas
como Holbein, Moro y Van Dyck, los únicos que pintan en
de las gransiglos xvi y
extranjeros,
la isla obras
601-603.—GOYA: F u s i l a m i e n t o s , M. del Prado. C o m u n i ó n de S a n José de
Madrid. La Tirana, Col. Particular.
Calasanz,
604-606.—GOYA: C o n d e s a de Chinchón. Conde d e Fernán N ú ñ e z , p r o p i e d a d
particular. D u q u e s a de Alba, H i s p a n i c Soc. N. York.
/
607-609.—GOYA: Marianito Goya, p r o p i e d a d particular. Autorretrato,
Madrid. Saturno, M. del Prado.
Academia,
630-632.—FRAGONARD:
633-635.—NATTIER:
El
c o l u m p i o , Col. W a l l a c e , Londres.—GREUZE:
roto.—CHARDIN: La c o m i d a
Cántaro
D u q u e s a d e Orleáns.—HOGARTH: Autorretrato.—JREYNOLDS:
Georgiana, p r o p i e d a d p a r t i c u l a r .
636-639.—BOUCHER: V e n u s y el A m o r , M. d e N . York.—HOGARTH: Carrera d e la
c o r t e s a n a . M a t r i m o n i o a la moda.—GAINSBOROUGH : P a s e o m a t i n a l .
pintura
francesa
e
inglesa
385
de primer orden. Pero terminada con la décimosexta centuria la guerra
civil, el Tratado de Utrecht abre para Inglaterra, a comienzos de la
siguiente, una era de prosperidad, que no tarda en reflejarse en su vida
artística. Algunas de sus manifestaciones, como la pintura y el mobiliario, rebasan el interés de lo nacional.
País protestante, su pintura es casi exclusivamente profana, hasta
el punto de que incluso el capítulo bíblico de la vecina escuela holandesa falta en la puritana Inglaterra del siglo xviii. En realidad, después
de un breve preámbulo moralista y de humor, sólo hay pintores de
retratos y, muy a fines de siglo, de paisaje.
La primera gran figura es William Hogarth (16971 1764), que trabaja durante el segundo tercio del siglo. Hijo de un tipógrafo, comienza su carrera cultivando el grabado para ilustrar obras literarias, o en
colecciones de estampas en las que descubre su sentido crítico y humorista de rancio abolengo británico. Y esa misma actitud es la que suele
inspirar toda su obra. Su serie de seis cuadros de la Carrera de la cortesana (1731), del Museo Soane, de Londres (lám. 637), con que inicia
su labor propiamente pictórica, por responder a los gustos y preocupaciones inglesas, despierta extraordinaria admiración, contribuyendo además a difundir rápidamente su fama los grabados que hace de aquellas
composiciones. Pero la que se considera su obra maestra es la serie
del Matrimonio a la moda (1745) (lám. 638), de la Galería Nacional de
Londres, donde presenta, desde el contrato de esponsales, en que los
padres ricos, pero cargados de alifates, tratan de intereses ante el notario, mientras los novios hablan de amor en un lenguaje frío y correcto,
hasta las diversas etapas de una vida matrimonial cuyo segundo día
amanece con los novios sentados y desperezándose en un lujoso salón
donde las sillas ruedan por el suelo mientras el mayordomo huye con
los brazos en alto horrorizado ante el espectáculo. La lámina 634 reproduce su autorretrato.
E L RETRATO: REYNOLDS, GAINSBOROUGH Y R O M N E Y . — E l capítulo más
glorioso de la pintura inglesa del siglo X V I I I es el del retrato, que no se
define con caracteres propios hasta mediados del mismo.
Las notas más destacadas del retrato inglés son la elegancia y la
distinción. Si esas características son en buena parte hijas de la raza
misma, es indudable que contribuye a formarlas la labor en la isla
de retratistas como Holbein y, sobre todo, como Van Dyck, cuyo innato sentido de la elegancia encuentra en la aristocracia británica los
modelos más apropiados a sus ideales estéticos. Los historiadores ingleses que incluyen al pintor flamenco en la escuela inglesa no dejan,
25
386
reynolds,
gainsborough
y
romney
desde cierto punto de vista, de tener alguna razón. El número de cuadros suyos conservados en la isla, muchos de ellos de primer orden,
es considerable, y los de escuela y las imitaciones son realmente abundantísimos. Sin él no podemos explicarnos a los grandes retratistas
ingleses del siglo XVIII. Al despedirse Gainsborough en el lecho de
muerte de Reynolds, se comprende que le diga: «Adiós, que nos encontremos en la gloria, y Van Dyck en nuestra compañía.»
Sir Joshua Reynolds (1723 t 1792) es, como Rafael, el pintor que
escala pronto las alturas de la gloria, y a quien la vida sólo depara
desde entonces alegrías y placeres. Aunque de familia modesta, sus estudios, iniciados con un pintor de escasa valía formado en la tradición
de Van Dyck, gracias a unos amigos puede completarlos en una estancia de varios años en Italia. Al regresar a su patria, los retratos hechos
para la corte le conquistan tal renombre que se le concede el título de
Sir. Sus ingresos, cada vez más cuantiosos, le permiten establecerse
con gran lujo en la céntrica Leicester Square, y disponer, como nuestro Goya, de un vehículo que, en su caso, es nada menos que una
aparatosa carroza dorada. Su estudio se convierte en punto de reunión
de gentes distinguidas y de espíritu refinado. Gracias a sus esfuerzos,
la sociedad de pintores que viene celebrando exposiciones anuales se
transforma en 1768 en la Real Academia, de la que es presidente hasta
su muerte.
En los discursos que pronuncia en ella con motivo del reparto de
premios, expone sus teorías sobre la mejor manera de pintar y sus
ideas de la belleza, que no en vano Reynolds es el artista sabio que
estudia concienzudamente las obras de los grandes maestros anteriores,
y sabe asimilar sus enseñanzas. Como pintor de retrato carece de la
penetración de un Rembrandt o un Velázquez, pero sabe siempre descubrir la actitud adecuada, y subrayar con gran habilidad, tal vez no
exenta en ocasiones de cierto rebuscamiento, la elegancia de los modelos femeninos, y, sobre todo, interpretar con éxito sin precedentes
la gracia y la ingenuidad de los niños a quienes retrata.
En el espléndido retrato de Georgiana (1779) (lám. 635), la amiga de
Fox, representada en el momento de descender al parque, cuyo suave
follaje llena el fondo, por la escalera de mármol, vemos cómo la feminidad del retrato francés, bajo la sombra de Van Dyck y tamizada por
su sensibilidad inglesa, se transforma, sobre todo, en distinción y elegancia. En el retrato de las Hijas de Sir William Montgomery, (1775), de
la Galería Nacional de Londres, que, figuradas como las Tres Gracias,
decoran la estatua de Himeneo, se nos muestra más dentro de los gustos franceses. En realidad, y ello nos habla de la verdadera naturaleza
pintura
francesa
e
inglesa
387
del arte de Reynolds, se diría una bella y elegante versión inglesa de
un original veneciano traducido al francés. Pero pese a sus profundos
conocimientos y a su entusiasmo por las escuelas continentales, Reynolds
sabe también enfrentarse con sus modelos sin convencionalismo alguno.
El retrato de Nelly O'Brien, de la Galería Wallace, de Londres (1760),
la cortesana del comienzo del reinado de Jorge III, con su maravilloso
diminio de la luz, del color y de las calidades, nos pone bien de manifiesto al gran pintor, que sus discursos sólo contribuyen a enmascarar.
Si en algunas de sus pinturas de niños, como la deliciosa Miss Bowles, de la colección Wallace (lám. 640), puede reconocerse el precedente
de esos niños que Veronés gusta destacar en el primer término de sus
grandes composiciones, es indudable que sus retratos infantiles sólo
admiten parangón con los de su compatriota Gainsborough y con los
de nuestro Goya (lám. 641). Ahora que, mientras el maestro español
se ciñe al campo del retrato, Reynolds nos deja en la Edad de la Inocencia y en el Pequeño Samuel la definición del candor y del fervor
infantil.
Cuatro años más joven que Reynolds, y su rival a lo largo de su
carrera artística, Tomás Gainsborough (1727 t 1788) tarda algún tiempo
en triunfar, pero al fin puede establecerse en una casa aristocrática
del Pall Malí, en el centro de Londres, y al abrirle Jorge III las puertas
de la corte, sus grandes méritos son reconocidos por todos. Su vida y
su temperamento representan en cierto grado el reverso de la medalla
de Rynolds. Gainsborough, menos equilibrado que él, menos culto y
poco amigo de discursos académicos, es, en cambio, más genial. Sin
las inquietudes de aquél, no siente necesidad de salir de Inglaterra, y,
salvo la perdurable admiración que en su obra delata por Van Dyck,
no se advierte en él ese estudio permanente de los grandes maestros
europeos, tan sensible en Reynolds.
Gainsborough posee exquisita sensibilidad para concebir el paisaje,
los fondos y los accesorios que contribuyen a realzar la personalidad
del modelo. El paisaje es para él tan esencial, y lo estudia con tanto interés y cariño, que llega a cultivarlo como género independiente, y con
tal éxito que, como veremos, es uno de los creadores del paisaje inglés. Su espíritu, esencialmente poético, amigo de lo indeterminado y
vago, hace que sus retratos favoritos, y en los que raya a mayor altura,
sean los femeninos y los infantiles, aunque no por eso haya dejado de
pintarlos de primer orden de varones.
El retrato de Perdita, de la Galería Wallace (lám. 643), la actriz
amiga del Príncipe de Gales, conocida por el nombre de la heroína
que mejor sabe representar en escena, es uno de los principales de
Gainsborough, en el qu el paisaje avanza hacia nosotros para realzar
388
reynolds,
gainsborough
y
romney
en el primer término la esbeltísima figura de la dama acompañada
por un perrillo de sedosas lanas e inteligente perfil. En el Paseo matinal (lám. 639), de la colección Rothschild, donde presenta al joven
matrimonio Hallet recorriendo sus propiedades acompañado por su perrito lanudo de Pomerania, la fusión de figura y paisaje es igualmente
admirable, así como el contraste entre la mirada fija y escrutadora del
marido y la de la joven, perdida en el placer del nuevo estado. Pero
lo que constituye el verdadero encanto del retrato es lo distinguido y
elegante de los personajes, y el ambiente de tranquila felicidad que
respiran los dos jóvenes recién casados. El artificio del retrato de Reynolds desaparece, y la elegancia no se siente como creación del pintor,
sino como realidad que éste se limita a copiar.
Como Reynolds, Gainsborough es un excelente pintor de niños y
muchachos (lám. 642). En los retratos de Elisa Linley y su hermana
y de las Hijas del Pintor, este género, tan típicamente inglés, alcanza
su punto culminante. En el primero sabe percibir con aguda penetración, dentro de la inocencia infantil, esa vida e intranquilidad que desembocará en el novelesco porvenir de la futura Miss Sheridan, a la que
volverá a retratar muchos años después. Pero su retrato infantil más
popular es el famoso Blue Boy (1770) (lám. 642), el hijo del comerciante
Buttall, de la colección del duque de Westminster, así llamado por el
color azul de su traje. Con la apostura de los modelos de Van Dyck, se
diría un Carlos I del siglo XVIII. Bellamente fundida su figura con el
fondo de paisaje, que para realzarla avanza con su masa hasta el primer
plano, la perfección técnica en el manejo del color es tan admirable,
que durante mucho tiempo se le ha supuesto pintado por Gainsborough
para demostrar a Reynolds lo falso de su teoría, expuesta en uno de sus
discursos, de la imposibilidad de emplear en las masas luminosas colores fríos como el azul, el gris o el verde. Muy bello es también el retrato de Mrs. Siddons (lám. 644), de la Galería Nacional de Londres.
La vida del tercer gran retratista inglés de este período forma violento contraste con la de Reynolds, el solterón de vida principesca, y
con la de Gainsborough, casado con mujer rica y con trabajo tranquilo
y abundante. Romney (t 1802), al tener que abandonar a su mujer y
a su hijo para abrirse camino, choca en su vida sentimental con la
extraordinaria Emma Lyon, que con el nombre de Lady Hamilton pasa
a la historia como amiga de Nelson. Retratada varias veces por Romney, despierta en él tan intenso amor, que llega a bordear los límites
de la locura. Aunque sobrevive muy pocos años a sus dos coetáneos,
gran amigo de Flaxman, su estilo se deja influir por el neoclasicismo,
si bien, fiel a la tradición inglesa, conserva al color toda su importancia (lám. 645).
CAPITULO XXI
ARTES INDUSTRIALES DE LOS SIGLOS XVII Y
XVIII
LA PORCELANA.—Pocas industrias artísticas tan representativas del
siglo XVIII europeo como la de la porcelana, que recibe en Europa ese
nombre por su semejanza con la concha marina llamada en Italia «porcella». La introducción de la del Extremo Oriente en Europa y el rápido favor que encuentra en las más elevadas clases sociales, induce a
los soberanos del despotismo ilustrado a procurar fabricarla en sus
propios países y ahorrar así las grandes sumas que para adquirirla
salen del país.
Conocida la porcelana oriental en Europa desde tiempos de las Cruzadas, comienza a importarse en grandes cantidades al descubrir los
portugueses la vía marítima del Cabo. Desde poco después, se inician
los intentos de fabricación en Europa, siendo uno de los más importantes el de la corte de los Médicis, en Florencia, en la segunda mitad
del siglo xvi. Aunque lo que se llega a producir propiamente no lo es,
se le denomina porcelana de los Médicis. A principios del siglo xviii se
realizan experimentos análogos en diversas fábricas francesas, que no
aventajan a los de Florencia, pero que sirven de base a la futura manufactura de Sévres.
Donde, después de largas pruebas, se llega al descubrimiento de la
verdadera porcelana dura es en la corte del rey Augusto el Fuerte de
Sajonia, que siente pasión profunda por la de origen oriental. Juan
Federico Bottger, antes de conseguir fabricarla, descubre un producto
rojo, con el que imita la forma de los vasos orientales y de la vajilla
de plata europea. Pero en 1709 puede comunicar al soberano que ha
encontrado la fórmula eficaz para fabricar una buena porcelana blanca
oriental, fundándose seguidamente la real manufactura que, para mayor garantía del secreto de su fabricación, se instala, no en Dresde, la
390
la
porcelana
capital, sino en Meissen. Durante los diez años que vive aún Bóttger,
se produce principalmente vajilla, más importante desde el punto de
vista técnico que estético.
La reorganización de la manufactura a la muerte de Bóttger hace
que rija sus destinos artísticos, desde 1720 hasta mediados del siglo, el
pintor Herold, al que se agrega, diez años más tarde, el escultor Kándler. Mientras aquél dirige sólo la fábrica, influido probablemente por
el propio monarca, predomina la vajilla de superficie lisa, pintada con
grandes temas orientales de flores, hojas y pájaros, a los que se agregan escenas chinescas o inspiradas en Watteau. Las formas de los vasos
son igualmente orientales. Los servicios son todavía de escaso número
de piezas, y se limitan a los de desayuno, de té y café, bien para una
persona —solitaire—, dos personas —téte-a-téte— o poco más. La presencia de Kándler hace que en la vajilla se imiten los modelos de la
platería europea, dominando las superficies gallonadas y prodigándose
en asas y tapas la figura humana. Los servicios se hacen, además, de
numerosas piezas, tales como los de los condes Sulkowsky y Brühl,
del Museo de Artes Industriales de Berlín (1735-1741). Pero donde Kándler puede dar rienda suelta a sus gustos de escultor del rococó es en
las graciosas estatuillas que ahora se fabrican por sus modelos, y que
son, en realidad, los productos que más rápidamente difunden la gran
fama de la manufactura de Meissen. Representan personajes o grupos
reducidos, tomados de la comedia italiana, de la ópera francesa, caballeros y damas en t r a j e de corte, o pastores, que marchan, danzan o
figuran escenas de amor.
Aunque tanto Herold como Kándler continúan trabajando en Meissen todavía unos veinte años, el momento culminante de la manufactura corresponde a mediados del siglo, es decir, al pleno rococó. El
neoclasicismo triunfa después en el período Marcolini, así llamado por
el nuevo director el conde Camilo Marcolini; pero, no obstante producir muy bellas piezas, no continúa Meissen figurando a la cabeza de la
porcelana europea como en tiempos de Herold y Kándler.
A ejemplo de la de Meissen, nacen en diversas cortes alemanas un
gran número de manufacturas de porcelana, entre la¿ que se distinguen por su mayor importancia las de Viena, Berlín, Hóchst y Nymphenburg (Munich). E n Francia, la principal es la de Sévres, y en Inglaterra, la de Chelsea,
La más renombrada de Italia la funda nuestro Carlos III en Capodimonte, junto a Nápoles. Distingüese por sus piezas de carácter escultórico de gran tamaño, y, sobre todo, por la porcelana de tipo arquitectónico para revestimiento de salones, de que son ejemplo los del
artes
industriales
de l o s
siglos
xvii y
xviii
391
Palacio de Capodimonte. Al trasladarse a Madrid, Carlos III trae consigo
gran parte de los operarios de aquella manufactura, entre ellos a los
escultores Scheppers y Gricci, y establece la fábrica del Buen Retiro o,
como popularmente se la conoce, de la China, que hasta la muerte del
monarca trabaja sólo para la Corona. Después vende a particulares, y
termina por desaparecer como consecuencia de la invasión nepoleónica.
El Buen Retiro fabrica también grandes revestimientos de interiores.
El primero es para un salón del Palacio de Aranjuez (1763), en que
dominan los temas e historias chinescos. En el del Palacio de Madrid
(1770), la influencia neoclásica de la Academia de San Fernando se
hace sensible, tanto en los temas como en la mayor simplicidad del
colorido. Ambos son obra de Gricci y de sus colaboradores.
Además de esas decoraciones, se modelan en la época en que dirigen
la manufactura Gricci y Scheppers gran número de estatuillas y grupos. Figuran entre éstas escenas mitológicas y populares, de origen
napolitano, grupos llamados de estilo de Teniers, otros imitados de
Sajonia, los Niños del carnero, etc. En 1804, al encargarse de la dirección Bartolomé Sureda, ábrese la segunda época en la que se produce
porcelana de mucha mayor dureza, capaz de resistir altas temperaturas
sin quebrarse, lo que permite fabricar vajilla de mejor calidad. El estilo
imperante es el neoclásico, que se manifiesta ya en los últimos tiempos del período anterior.
"La colección más rica de porcelana del Buen Retiro guárdase en el
Museo Arqueológico Nacional.
Todas las fábricas de porcelana tienen su marca propia, garantía
del producto, que suele pintarse al pie de la pieza. Así, la de Meissen
consiste en dos espadas cruzadas; la de Sévres, en dos L enlazadas,
etcétera.
C E R Á M I C A : TALA VERA, ALCORA Y PUEBLA DE LOS A N G E L E S . — L a cerámica
de Talavera continúa produciendo durante el siglo X V I I I azulejos y vasijas. De los primeros existen importantes ejemplos en el Santuario de
Nuestro Señora del Prado de aquella población y en el Ayuntamiento
de Toledo; pero lo que difunde más la fama de sus alfareros son las
vasijas, los grandes jarrones y cuencos, que adquieren ahora la decoración que les será típica. Ocupa ésta la totalidad del cuerpo del jarro
o toda la superficie del interior del cuenco o fuente, y suele consistir
en temas de cacería sobre fondo de paisaje, por lo que se llama decoración de montería. Por lo general, el cazador a caballo hunde su lanza
en el animal; pero también muestran escenas de caza con red, de
pesca y de toreo. Una de las principales fuentes de inspiración de los
392
LA CERÁMICA
decoradores talaveranos para estas escenas cinegéticas es la serie de
grabados del flamenco Stradanus, titulada Venationes ferarum, avium,
piscium (1578). Contra lo que pudiera suponerse, el advenimiento de
los Borbones no benefició a la cerámica de Talavera. La decadencia se
inicia con el nuevo siglo, no pudiendo competir con la calidad de las
extranjeras ni con la nacional de Alcora. En su deseo de responder a
los gustos dieciochescos, aunque continúa empleando los modelos antiguos, utiliza a veces los franceses de Alcora —incluso trabaja algún
tiempo en ella un ceramista procedente de aquella fábrica— y los chinescos propios del rococó.
En Levante, como dijimos al tratar de la cerámica de reflejo metálico, la fabricación de Manises llega, en el siglo xvii, a su máxima decadencia. Es la época en que este reflejo metálico es de color intensamente cobrizo, y casi sólo se labran grandes platos y cuencos con un
gran pájaro —el Pardalot— o un ramo de claveles en el centro. En la
centuria siguiente las alfarerías de Manises cobran nueva vida, si bien
lo que cultivan es la cerámica de tipo italiano, como Talavera y Sevilla.
Ahora se fabrican numerosos zócalos que decoran iglesias y casas ricas
valencianas. Típica creación del Manises dieciochesco son los revestimientos de cocinas con temas culinarios, en los que se figuran incluso
la cocinera y el mayordomo. Un buen ejemplo posee el Museo de Artes
Decorativas de Madrid.
La cerámica más fina que se produce en esta época en la Península
es la de Alcora, también en tierra valenciana. Es debida a la exclusiva
iniciativa del conde de Aranda, que funda la fábrica en 1727. Puesta
b a j o la dirección de dibujantes italianos, trabajan en ella ceramistas
franceses, holandeses y del país. Lejos de imitar alguno de los estilos
españoles, sigue los modelos extranjeros de la época. Los que se prefieren son los de Moustiers, en el sur de Francia, que se considera la
cerámica más fina de la época y en la que imperan, junto a ornamentaciones de tipo berainiano, el repertorio corriente en el arte decorativo
francés de estos años. El director artístico, hasta que marcha a Moustiers, en 1737, es el marsellés José Olerys, siendo sus temas preferidos
los grutescos de tipo Berain y los medallones con historias. Pero el
n o m b r e más ilustre y el autor de las obras más bellas e importantes
de la manufactura es Miguel Soliva (f 1755), que firma las mejores placas y bandejas con historias religiosas y de la fábula antigua. En la
segunda época se pugna en vano por fabricar porcelana. Es época en
que el neoclasicismo es cada vez más sensible, y en que se hacen esculturas, entre las que puede recordarse el busto del Conde fundador.
artes
industriales
de l o s
siglos
xvii
y
xviii
393
Introducida la cerámica vidriada en Puebla de Méjico por alfareros
de Sevilla y Talavera, crea allí después, bajo la intensa influencia del
Extremo Oriente, un estilo propio de gran belleza. Gracias a los viajes
de la nao de la China, que, cargada de seda y porcelana, desembarca
periódicamente sus productos en Acapulco para reembarcarlos en Veracruz con rumbo a España, el contacto de los artistas poblanos con los
modelos de las porcelanas orientales es fecundo. De ellos toman no
sólo temas decorativos, sino incluso formas de vasos. El tibor, por
por ejemplo, es vasija corriente en la loza poblana. Su época de mayor
florecimiento corresponde a la segunda mitad del siglo xvn y al X V I I I ,
y sus dos tipos de productos son la vajilla y el azulejo.
Para el decorador poblano, el fondo, por lo general, no debe quedar
libre. Un follaje menudo, de simples hojas o pintas, sin tallos o líneas
que las unan, pero formando ramitos o flores, llena el fondo hasta
rodear por completo las figuras animadas. Con ese follaje se entremezclan pájaros de larga cola, conejos, perros y árboles sobre trozos de
tierra. Por lo común, una escena con varios personajes o una sola figura humana constituyen el motivo central. Muy representativo de la influencia oriental es el jarrón de la «Hispanic Society», de Nueva York,
en que vemos a una dama en su carroza conducida por un cochero
chino. En otros vasos se emplea el sistema decorativo, de rancio abolengo chinesco, de cubrir la superficie del vaso de color oscuro —que
en Puebla es azul—, reservando medallones en blanco, en los que se
traza nueva decoración en aquel color. A su vez, esas superficies en
azul, delimitadoras de los medallones blancos, se enriquecen con menudos motivos vegetales sobre fondo blanco. Dos lebrillos del Museo de
Filadelfia y de la colección Bello, de Puebla, muestran en el fondo a un
jinete chino con su quitasol y a una cazadora, respectivamente.
En el siglo XVIII la técnica de los decoradores poblanos es más nerviosa, movida y efectista. En sus canillas o tarros de botica y en sus
barriles se generaliza el tema de la contraposición de un pájaro de larga
cola y de un conejo o león, motivo sencillo, pero muy movido, al gusto
chinesco; y ese mismo gusto por la asimetría y el movimiento inspira
el del pájaro lanzándose oblicuamente sobre una flor.
El azulejo, que, como hemos visto, tan importante papel desempeña
en la arquitectura poblana, es parte no menos capital que la vajilla en
la cerámica de Puebla de los Angeles. La obra más valiosa a este respecto es la fachada de San Francisco Acatepec.
E l V I D R I O TILLADO.—Durante el período barroco la vidriera historiada, que durante la primera mitad del siglo xvi produce ejemplares tan
394
el
vidrio
tallado
importantes en las catedrales, casi desaparece. Por lo demás, la industria del vidrio persiste en sus principales manifestaciones, aunque transformando su decoración de acuerdo con el estilo de la época.
La gran novedad es la importancia cada vez mayor que desde mediados del siglo xvii adquiere la vajilla de vidrio pulido y tallado en
Alemania. El origen de la nueva técnica es, en buena parte, debido al
deseo de emular la de cristal de roca, ya citada al tratar de las artes
industriales del Renacimiento. Quien da el paso decisivo para el empleo en el vidrio de la técnica, hasta ahora sólo utilizada en el cristal
de roca, es Gaspar Lehmann, que precisamente trabaja en Praga hacia
1600, al servicio de Rodolfo II, el gran entusiasta de las obras italianas
de cristal de roca. Consecuencia de la nueva técnica es que los vasos,
al contrario que los venecianos, cuyas paredes se hacen lo más finas
posible, son de paredes bastante gruesas para permitir la decoración,
no sólo rehundida, sino de relieve. La nueva técnica arraiga durante el
siglo XVII en otras poblaciones, como Nuremberg, donde se distingue la
familia Schwanhardt. En el período de máximo florecimiento del cristal tallado, los centros artísticos que figuran a la cabeza son Bohemia,
en los últimos años del siglo xvii y primer cuarto del siguiente, y después Silesia, aunque no por ello Bohemia deja de mantenerse en estado
de gran prosperidad. Su principal producción está constituida por copas
con tapa y vasos decorados, generalmente con follaje, y también con
frecuencia historiados. En el soporte y en la parte inferior del vaso,
sobre todo, son normales la sección poligonal de lados cóncavos, los
gallones y las formas poliédricas. Además de las fábricas dieciochescas
de Bohemia y Silesia, deben recordarse las de Brandenburgo.
En España la necesidad de decorar los nuevos palacios reales hace
también renacer la industria del vidrio en el reinado de Felipe V, quien
en 1734 toma bajo su protección la fábrica fundada en La Granja por
el catalán Buenaventura Sit, que en un principio produce, sobre todo,
grandes lunas de espejos. Años más tarde la llegada de artistas franceses, alemanes y de otras nacionalidades, amplía su actividad a la
vajilla y a las arañas, que desde tiempos de Carlos III se necesitan para
los Palacios Reales. Las últimas son de brazos de vidrio con pendientes
e n forma de hojas, racimos o flores de lis. Desde tiempos de Carlos IV
se generaliza la de canastilla o corona de bronce con rosarios de cuent a s poliédricas y de prismas. Típicas de la época fernandina son las
placas con vistas del Palacio de La Granja, del grabador Félix Ramos.
E L MUEBLE.—Como hemos visto al tratar de la arquitectura barroca
francesa, uno de los aspectos más importantes es el de la decoración
artes
industriales
de
los
siglos
xvii
y
xviii
395
interior de los palacios reales. La influencia de ese estilo decorativo
es decisiva en el mueble, que vive también bajo los Luises una de sus
épocas más florecientes, hasta el punto de imponer sus formas, .obre
todo en el siglo XVIII, a casi todo el resto de Europa. Los mueblistas
franceses tienen por clientes no sólo al rey de Francia, sino a las cortes
europeas más distinguidas.
En tiempos de Luis XIV el mueble francés es todavía de proporciones más bien pesadas, y en su ornamentación domina el estilo decorativo de Berain (figs. 271, 408 A, 409 A-C). El mueblista más famoso
y que dentro de esas características crea un tipo de mueble nuevo, es
Boulle (fig. 412). Más que por la forma se distinguen sus obras por
la técnica de incrustaciones de bronce sobre fondo revestido de concha
de carey. El complemento del mueble de Boulle son las aplicaciones
de bronce dorado, en las que llegan a labrarse relieves y aun estatuillas y grupos exentos. Aunque' en las patas se sigue, a veces, la traza
mixtilínea del estilo de Berain, el mueble de Boulle tiende a las superficies planas.
Además de ese tipo de mueble de marquetería de bronce y concha,
empléase, como es natural, el tallado y dorado. Típicas son las consolas
de patas de doble curva, a veces decoradas con grandes mascarones e
incluso con bichas enroscadas.
Bajo la Regencia (1715-1723) y Luis XV (t 1774), el mueble francés gana en ligereza y elegancia, mostrando amplias superficies convexas y cóncavas (figs. 408 B-D, 409 D). Se tiende a crear una envolvente general que funda en un conjunto las diversas partes, ocultando
la diferencia entre soportes y soportado. Las tapas dejan de ser rectangulares y dibujan curvas y contracurvas a tono con las inflexiones de
los frentes del mueble. Las aplicaciones de bronce, como es natural,
reflejan primero las características de la ornamentación de la Regencia, en que persiste el gusto por la simetría, y después las del estilo
Luis XV, en las que domina la rocalla. Los muebles preferidos de este
período son la mesa de escritorio —bureau— y la cómoda, y se crea
toda una serie nueva de muebles, tales como los armarios de esquina
—encoignure— o rinconera, «secretaire» de señora, de patas altas y tapa oblicua, cartonnier o armarios de cajones para papeles, coronado por
un reloj. Y sobre todo se multiplican los asientos, surgiendo el canapé,
la chai.se longue, etc. Bajo Luis XV se introduce además el mueble cubierto con laca y decorado al estilo chinesco. Ejecutados los primeros
muebles de esta técnica y los más importantes por la familia de mueblistas Martin, desígnase esta técnica del «barniz Martin».
396
el
mueble
El mueblista principal de tiempos de la Regencia es Carlos Cressent, en su juventud broncista, y el del reinado Luis XV, el italiano
Caffieri, también broncista. Hacia 1760 el gusto por las líneas movidas del estilo Luis XV comienza a ceder, preparándose el tránsito al
neoclasicismo.
El mueble neoclásico francés recorre su primera etapa bajo Luis
XVI (1774-1789) (fig. 410 A-B), y la segunda bajo el Imperio, etapas caracterizadas, respectivamente, por el empleo de los elementos decorativos de esos estilos, que estudiaremos al tratar de la arquitectura correspondiente. En cuanto a la concepción del mueble mismo, el neoclasicismo significa el retorno al dominio de lo constructivo. Si bajo Luis XV
el ebanista parece modelar el mueble ocultando la personalidad de sus
elementos constructivos, ahora vemos subrayar de nuevo la de las patas
y de cada uno de los elementos soportados, y emplearse otra vez temas
decorativos arquitectónicos como estrías, capiteles, etc. Retórnase a
los planos y líneas rectas y a las formas cilindricas.
El mueble de estilo Imperio (fig. 410 C-F), aunque responde en sus
rasgos esenciales a los mismos principios, es de aspecto muy diferente.
En su formación tienen parte decisiva los dos arquitectos del Imperio,
Percier y Fontaine, gracias a su Recueil de décorations
intérieures
(1801) (fig. 417), que es tomado como modelo por los mueblistas de las
principales cortes europeas. Se tiende a formas más macizas, en las
que dominan las superficies lisas de la madera, casi sólo interrumpidas
por aplicaciones de bronce muy planas y finas. Típica del estilo es la
preferencia por la caoba en su color. También se crean nuevos tipos
de muebles.
El único país que además de Francia, crea en el siglo X V I I I y principios del xix un tipo de mueble con verdadera personalidad y que influye fuera de su propia patria, es Inglaterra. Después del estilo Reina
Ana (fig. 411), la etapa correspondiente al Luis XV es el estilo Chippendale, así llamado por el mueblista de ese nombre que publica en
1754 un libro de modelos que alcanza gran difusión. Chippendale conserva del mueble inglés anterior la pata convexa en su parte alta y terminada en garra sobre una bola, y suele trabajar la caoba maciza. Naturalmente, emplea también la rocalla y se deja influir por el mueble
francés contemporáneo. Típicos de sus sillas y sillones son los respaldos calados de dibujos diversos. II estilo equivalente al Luis XVI francés llena el último tercio del siglo, y también ahora es un arquitecto
quien ejerce influencia decisiva en el abandono del rococó en el mobiliario. Llámase Roberto Adam, y sus grabados de decoraciones de interiores y de muebles se distinguen por la sencillez y la elegancia de
Figs. 410, 411—Muebles de estilo Luis XVI (A-B) e Imperio (C-F).—Sillones estilo
Hepplewhite y sillas reina Ana, Chippendale y Hepplewhite. (Delojo.)
398
tapicería
y
tejidos
su forma. Dentro de ese estilo neoclásico trabajan dos mueblistas
célebres, cuyas publicaciones de modelos alcanzan el mayor éxito. Su
fama llega a borrar la de Adam, hasta el punto de ser sus nombres los
que sirven para designar el mueble inglés de este período. Son Jorge
Hepplewhite y Tomás Sheraton. El estilo del primero abandona un
tanto el clasicismo de Adam, inclinándose de nuevo hacia los tipos de
Chippendale, y crea un cierto número de muebles nuevos. Con él se
intensifica el gusto inglés por las rejillas de madera sobre puertas de
cristal. El estilo de Sheraton es muy sobrio, luciendo en él la caoba
lisa o con sencillos filetes de taracea.
TAPICERÍA Y T E J I D O S . — L a tapicería continúa floreciendo en el período
barroco. En la primera mitad del siglo figuran a la cabeza los talleres
flamencos de Bruselas, cuyo estilo renueva Rubens con sus cartones
cargados de barroquismo. Ya queda citada, al tratar de este pintor,
alguna serie tan importante como la de la Eucaristía, que se hace para
la iglesia y claustro de las Descalzas Reales de Madrid.
En la segunda mitad del siglo, la tapicería francesa, que hasta ahora
no ha conseguido figurar en primer plano, da un paso decisivo. El deseo de crear grandes talleres reales data de tiempos de Enrique IV, y
consecuencia de su interés son el del flamenco Comans, el del Louvre
y el de la Jabonería. En 1662 Luis XIV funda la Manufactura real de
muebles de la Corona o Manufactura de los Gobelinos, para cuya dirección nombra al pintor Le Brun. No se concibe como fábrica exclusiva
de tapices, sino de arte decorativo en general, y el nombre de Gobelinos
se debe al de esta familia, famosa ya en el siglo xv como tintoreros, y
que termina después cultivando la tapicería. En los tapices de la Manufactura parisiense de los Gobelinos se reproducen composiciones renacentistas tan conocidas como los Hechos de los Apóstoles, de Rafael,
pero las series más representativas e interesantes son las de cartones
pintados exprofeso, entre los que figuran la Historia del Rey, de Le
Brun y de Van Meulen, la Historia de Alejandro y las Estaciones, de
Le Brun. Manufactura también de gran importancia es la de Beauvais.
Con la muerte de Luis XIV a principios del siglo X V I I I , el tono de
la tapicería, como el de todo el arte francés, cambia. Ya no gustan las
grandes series históricas de las campañas del monarca. Se prefieren
los t e m a s cinegéticos, hasta el punto de ser las Cacerías de Luis XV
una d e las principales series producidas, agregándose a ellos los de carácter literario, como el del Quijote, o aquellos que permiten recrear la
fantasía en el caprichoso escenario de la mitología o de países lejanos.
Así se fabrican el Tapiz de las Indias, el Tapiz chino, el de las Sulta-
artes
industriales
de los
siglos xvii y
xviii
399
ñas, el de las Fiestas rusas, etc. Aspecto también interesante de la tapicería francesa es la moda introducida de cubrir con tapices labrados
expresamente los respaldos y asientos de sillas, sillones y canapés.
En España, la implantación de la tapicería es obra del reinado de
Felipe V, que funda la fábrica madrileña de Santa Bárbara en el año
1720. Su primer director es Santiago Van der Goten, cuya familia continúa al frente de los trabajos después de su muerte. Como hemos
visto al tratar de la pintura española de esta centuria, durante mucho
tiempo limítase la fábrica a copiar series antiguas y a reproducir cuadros de las galerías reales, en particular de Teniers. Uno de los mejores
tapices de este género es el de la Perla, de Rafael. A veces pintan cartones para los tapices los pintores de Cámara. Y ya queda citada a
este respecto la laudable iniciativa de Mengs, que tiene como consecuencia la intervención de varios pintores jóvenes, entre ellos Goya.
Interrumpida la fabricación durante la Guerra de Independencia, se
reanuda en 1815.
La principal novedad en los comienzos del tejido barroco es la diferenciación entre la tela de vestir, que por la nueva indumentaria
prefiere decoraciones menudas, y la tela para cubrir paredes en la
que se emplean decoraciones de cierta grandiosidad arquitectónica, con
ejes centrales, vasos y hojas dispuestos a los lados de aquéllos. Desde
fines del siglo XVII es Francia la que impone la moda, y los esquemas
diagonales, abandonados bajo el Renacimiento, vuelven a reaparecer.
Uno de los centros textiles más activos es Lyon, siendo típicas sus decoraciones de follaje, cuyas hojas copian blondas de encaje en su interior. El Luis XV distingüese por su interpretación naturalista de los
temas vegetales y animales, los motivos chinescos y, en resumen, por
las características generales del estilo. Con el neoclásico se ordena la
decoración en fajas verticales, en las que se alinean temas menudos,
por lo común flores y hojas.
CAPITULO XXII
ARQUITECTURA DESDE EL NEOCLASICISMO
HASTA EL SIGLO X X
ARQUITECTURA NEOCLÁSICA.—Al mediar al siglo XVIII Europa comienza a cansarse del movimiento barroco. Ese movimiento llega a convertirse, en mano de los decoradores de Luis XV, en asimetría y desequilibrio, y en general, la decoración barroca, aun sin llegar a los
extremos de la escuela española, peca de recargada. Al cabo de dos
siglos y medio, la arquitectura moderna occidental siente la necesidad
de rectificar de nuevo su camino como en los días de Bramante. Tiene
ansia de simplicidad, de equilibrio, de reposo. La reacción se produce
en aquellos países, como Francia e Italia, donde desde el comienzo del
siglo el exterior de ios edificios se ha hecho más sobrio de líneas y, en
suma, de mayor clasicismo.
Esa reacción, como a principios del siglo xvi, vuelve sus ojos a los
monumentos de la antigüedad clásica. La nueva actitud estética encuentra su teorizante y principal defensor en el alemán Juan J. Winckelmann (t 1768), quien al publicar pocos años antes de morir su famosa Historia del Arte en la Antigüedad, define como la suprema aspiración estética e ideal artístico clásico. Dos años más tarde publica
Lessing su Laoconte. Este cambio de sensibilidad artística, que a los
extremismos barrocos opone la medida clásica y que viene fomentado
de antiguo por el sentido normativo de las Academias fundadas por los
monarcas franceses y, a su semejanza, por los del resto de Europa, se
ve favorecido por el descubrimiento de las ruinas de Herculano (1719)
y de Pompeya (1748). Las excavaciones iniciadas por Carlos III hacen
que el entusiasmo de estudiosos y artistas aumente en grado extraordinario, y el interés por el arte clásico decide al inglés Stuart a publicar a mediados de siglo sus después tan conocidas Antigüedades de
arquitectura
desde e l neoclasicismo
hasta
el
siglo xx
401
Atenas, que durante mucho tiempo son para los arquitectos obra de
consulta indispensable.
Pese al sentido de la medida y al reposo espiritual que reflejan sus
formas artísticas, el neoclasicismo se impone con apasionamiento raras
veces superado por otras revoluciones artísticas. La acometividad contra el barroco es tan extraordinaria, que el descrédito con que aquel
estilo llega a nuestros días arranca de la violenta lucha librada por el
neoclasicismo para imponerse. El neoclasicismo encuentra pronto favor
en las alturas, así que su lucha, más que de conquista, es de persecución y exterminio del barroco. Por si esto fuese poco, los padres de la
Revolución Francesa, al reconocer en el neoclásico lo opuesto al rococó
de los gabinetes de los palacios reales, lo consideran el estilo del nuevo régimen.
Los neoclásicos, como los renacentistas, se dedican a imitar a la
Antigüedad, pero sólo son capaces de producir un estilo de escasísima
originalidad y de posibilidades de evolución aún más modestas.
El nuevo estilo no se contenta con tomar por modelo a los romanos, sino que desea imitar a los griegos. Mientras el renacimiento, en
su ,prurito de riqueza, prefiere el orden corintio, y cuando busca
sencillez prefiere el orden toscano, interpretación romana del dórico,
los neoclásicos gustan más de la simplicidad del jónico y del dórico
griego, que ahora se emplea por primera vez. Pero la gran novedad
estriba en que con perfecto olvido de la índole del templo griego, sanctasanctórum y no edificio para grandes masas, tratan de adaptarlo al
culto cristiano. Y hacen lo que no había intentado el Renacimiento:
copiar el templo clásico desde el frontón, con sus grupos escultóricos,
hasta sus columnatas y sus graderías, y no sólo para templo, sino
para toda suerte de monumentos civiles. El neoclasicismo, que continúa imperando en cierto género de edificios durante mucho tiempo,
aun después de pasado de moda, llena al mundo de Partenones de
todos los tamaños.
FRANCIA. LOS ESTILOS L U I S XVI E IMPERIO.—El arquitecto francés
de más renombre de tiempos de Luis XVI es J. Gabriel (+ 1782), autor
del Petit Trianon de Versalles (fig. 419), de líneas muy sobrias, pero
de gracia típicamente dieciochesca. A él se deben además los dos edificios hermanos que en la plaza de la Concordia, de París, flanquean
la entrada de la rué Royale, a cuyo fondo se levanta la iglesia de la
Magdalena, el edificio, como veremos, más representativo del neoclasicismo francés. Muy ligados por su forma a la tradición de Perrault en
el vecino Louvre, descubren, sin embargo, claramente el espíritu del
nuevo estilo. A él se debe también el teatro de la Opera de Versalles.
26
francia
La severidad clásica del barroco francés da fácil paso en los días
de Luis XVI a los grandes pórticos de los templos griegos y romanos.
Uno de los arquitectos más decididos en este aspecto es J. G. Soufflot (t 1780), que ya a mediados del siglo estudia las ruinas de Pesto,
en el sur de Italia, y construye la iglesia de Santa Genoveva, dedicada
después de la Revolución a Panteón de Hombres Ilustres (figs. 413,
414). De planta de cruz griega, con ostentosa columnata interior, tiene gran cúpula sobre tambor rodeado de columnas, como el del proyecto de Bramante y el de San Pablo de Londres, de Wren, La fachada
es un pórtico de gigantescas columnas con frontón de coronamiento
al gusto antiguo.
Aún más representativo del deseo de emular el arte clásico es el
cambio que sufre la iglesia de la Magdalena (fig. 415), que, comenzada en 1764 bajo Luis XVI y todavía sin terminar, se transforma por
orden de Napoleón, con arreglo a los planos de Bartolomé Vignon
(t 1846), en templo dedicado a la Fama. En su interior es de cruz
latina, con cúpula, pero exteriormente tiene frontón y pórticos de columnas en todos sus frentes, es decir, es un templo períptero.
Este mismo neoclasicismo napoleónico inspira otros monumentos
no menos significativos de su deseo de eternizar la gloria terrena. Se
trata de varios arcos de triunfo que durante algún tiempo vuelven a
poner de moda la vieja costumbre romana. El más importante es el
gigantesco de la Estrella, el más grande del mundo, de un solo vano
de no menos de cincuenta metros de altura, y sin columnas, obra de
Chalgrin (+ 1811) (fig. 418). El del Carroussel (1805) (fig. 416), mucho
más pequeño e inspirado en el de Septimio Severo, se debe a Percier
(t 1838) y Fontaine (f 1853), autores, además, de las ampliaciones napoleónicas del Museo del Louvre, y, como hemos visto, los creadores
del mueble de estilo Imperio (fig. 417). Complemento de esta arquitectura consagrada a la Fama es la columna de Austerlitz (1806), que,
coronada por la estatua del Emperador, representa, como la de Trajano, sus campañas en. larguísimo relieve helicoidal. Es obra de Godoin
y Lepére.
E l neoclásico es también estilo de decoración interior, y en este
aspecto, más que en el exterior, se acusa la diferensia entre el Luis XVI
y el Imperio. El estilo Luis XVI representa, naturalmente, la vuelta
a la simetría y a las normas y temas decorativos generales de la arquitectura clásica y renacentista, si bien frente a ésta se distingue por
preferir los temas geométricos, por su mayor simplicidad y por su
menor recargamiento. Los tableros son rectangulares, y los medallones
elípticos se ponen de moda. Se emplean las molduras más sencillas y
la.e s c u l t u r ad e s d e e l n e o c l a s i c i s m o
hasta
el
siglo xx
403
rectilíneas, las estrías y los meandros, los vegetales más lisos, como
hojas de palma o de laurel, la roseta, etc., y, en general, se tiende a
los ángulos rectos, a los arcos de círculo y a las superficies cilindricas.
Los vasos son con frecuencia simples trozos de columnas estriadas.
El estilo Imperio, que culmina en los días de Napoleón, rinde homenaje a sus triunfos en temas como el de las esfinges, la flor de loto y
las pirámides, alusivos a su campaña de Egipto. El águila imperial
es también tema corriente. En él se agudiza el deseo de simplicidad
y claridad decorativa del Luis XVI, haciéndose los ornamentos cada
vez más finos y perdiendo el resto de naturalismo que conservan en
la etapa anterior. Ahora es cuando florece la decoración llamada pompeyana, copiada de las ruinas de la ciudad recién descubierta, en la
que sobre el fondo rojo y liso se dibujan en blanco o en negro finas
decoraciones vegetales y figuras humanas o de animales de riguroso y
limpio perfil.
E S P A Ñ A : SABATINI Y V I L L A N U E V A . — E n España, la presencia de los arquitectos extranjeros al servicio de la corte representa ya un triunfo
del clasicismo sobre el barroco, que, en el aspecto decorativo, como se
ha visto, llega entre nosotros a extremos no superados en ninguna parte.
Tal vez por esto, si bien es cierto que el nuevo estilo no crea monumentos totalmente libres de barroquismos, es muy probable que en
pocos países sea la lucha contra el viejo estilo tan feroz y apasionada
como en España. En esta lucha, el gran baluarte de los neoclásicos
es la Academia de San Fernando, de Madrid, fundada en 1752, justamente diez años después de la muerte de Pedro Ribera, y patrocinada
por los artistas extranjeros al servicio de la corte. A semejanza de
ella se crean más tarde las de San Carlos, de Valencia (1762), de Méjico (1780) y de Guatemala. Los planos de los edificios públicos tienen
que ser sometidos a dictamen de la Academia, y a ella se encomienda
la formación de los nuevos arquitectos. Ella hace que sus alumnos más
destacados completen sus estudios en Roma, y edita las obras de los
tratadistas que más pueden contribuir a educar en el clasicismo a los
jóvenes artistas. Antonio Ponz, en su Viaje de España, primer inventario de nuestra riqueza artística, ataca y desacredita con apasionamiento desmedido los monumentos barrocos, no pocos de los cuales,
especialmente retablos, perecen víctima de esta propaganda. Y al instalarse la Academia de San Fernando en su actual casa, obra de José
Churriguera, como hemos visto, se rae sin piedad toda la ornamentación barroca de su fachada.
El siciliano Francisco Sabatini (t 1797) es el arquitecto de confianza
de Carlos III, y el director de sus grandes reformas urbanas de Madrid.
404
españa
Aunque con sentido más clásico, su formación es, como la de Ventura
Rodríguez, todavía barroca. A él se deben el hermoso edificio de la
Aduana, hoy Ministerio de Hacienda (fig. 420), en el que sigue las normas generales del palacio italiano del siglo xvi, y las puertas de Alcalá
(1764) (fig. 423) y de San Vicente (1775), la primera de tres grandes
vanos en arco y dos menores adintelados. Santa Ana, de Valladolid
(figura 422), se distingue por su elegante simplicidad.
En Juan de Villanueva (t 1811), de la generación siguiente y que
reside varios años en Italia, el neoclasicismo se limpia de elementos
barrocos. La iglesia del Caballero de Gracia (1786), a pesar de sus pequeñas proporciones, es de tres naves, sobre gruesas columnas, y tiene
fachada «in antis» de orden jónico. Su obra cumbre es el actual Museo
del Prado (1785), construido para Museo de Ciencias Naturales (figuras 424, 426). De planta rectangular muy alargada, su fachada principal
tiene en su centro pórtico resaltado con columnas gigantescas, coronado por gran ático, mientras que a los lados corren dos galerías:
la baja sobre pilares y arcos y la alta, adintelada, sobre pequeñas columnas jónicas que, comparadas con las centrales, aumentan su gracia
y ligereza. En su interior es de notable grandiosidad la rotonda de la
entrada lateral. No menos bello sería el gran salón transversal correspondiente al pórtico del centro, que sin su proyectada columnata interior se ha dividido posteriormente en dos plantas. Gracias a su fino
sentido de las proporciones y al alternar de la piedra y el ladrillo,
Villanueva ejerce influencia perdurable en la arquitectura madrileña
contemporánea. Es autor, además, del Observatorio Astronómico (figur a 425), tal vez su creación más puramente neoclásica, y de las Casas
de Arriba y del Príncipe en El Escorial (1784) (figs. 428, 429).
Cultivadores más tardíos del neoclasicismo son Isidro González Velázquez ( t 1829), a quien se deben la Casita del Labrador, de Aranjuez,
cuyo interior puede servir de ejemplo del estilo en España, y el Monum e n t o al Dos de Mayo, y Antonio López Aguado (f 1831), que levanta
la Puerta de Toledo (fig. 421) y el Palacio de Villahermosa.
Entre los arquitectos que trabajan en Barcelona, destaca, sobre
todo, Juan Soler (t 1794), autor de la transformación y fachada de la
Lonja de aquella ciudad. El neoclasicismo, como en toda Europa, prolonga su lánguida vida hasta muy avanzado el siglo xix. Buena muestra
de esa tardía etapa neoclásica es el Congreso (1843), obra de Narciso
Colomer; y todavía Jareño, uno de los arquitectos que trabajan a mediados de esa centuria, corona con amplio frontón el gran edificio de
la Biblioteca Nacional (1866).
Figs. 415, 416.—Vignon:
La
Magdalena
Percier: Arco
del
Carroussel.
(Lavisse.)
Figs. 419-421.—Gabriel: Petit Trianon — Sabatini: Aduana, actual Ministerio de
Hacienda—López Aguado: Puerta de, Toledo. (Delojo,
Schubert.)
406
américa
española
Méjico triunfa el neoclasicismo en gran parte, gracias a la influencia de la Real Academia de San Carlos, fundada
a fines del siglo. Su director, el valenciano Manuel Tolsá (t 1816), termina en ese estilo la catedral de Méjico, y, sobre todo, construye el
gran Colegio de Minería, una de cuyas partes más bellas es la escalera,
de pintorescos efectos de perspectiva. Tresguerras (f 1833), que, en
cambio, es hijo del país, trabaja en la región de Celaya, y descubre
en la iglesia del Carmen, su obra maestra, un fino sentido de la elegancia y un estilo más avanzado que el de Tolsá.
En América Central, la llegada del estilo neoclásico coincide con la
edificación de la nueva ciudad de Guatemala, donde se labra la catedral (1782) por trazas de Marcos Ibáñez. Y en ese estilo se edifican
sus principales iglesias. Así como la antigua Guatemala, es decir, Antigua, es una ciudad barroca, la nueva Guatemala es neoclásica.
El florecimiento de Cuba, como consecuencia de la emancipación
de los antiguos virreinatos, es causa de que arraigue el neoclasicismo,
que perdura hasta mediados del siglo xix. En él se levanta, en las poblaciones recién fundadas, un sinnúmero de templos, por lo general de
proporciones poco elegantes y escasa inspiración. En cambio, son de
gran belleza las casas decoradas con ricos zócalos de azulejos y hermosos herrajes que se labran en La Habana y en las principales ciudades.
La pintoresca villa de Trinidad es, en gran parte, desde el punto de
vista monumental, obra de este período. Aspecto muy atractivo de la
arquitectura civil cubana es el de las casas de recreo o quintas, de que
ofrece buenos ejemplos el barrio habanero de El Cerro.
En Colombia, el mejor arquitecto neoclásico es Domingo Petrés, por
cuya traza se reconstruye (1808) la catedral de Bogotá.
Mientras que en el Perú, tan pletórico de hermosos edificios barrocos, el nuevo estilo no acomete ninguna gran empresa arquitectónica,
en Chile, que, víctima de terremotos y maremotos, ha visto arruinarse
sus templos y edificios públicos barrocos, el neoclasicismo deja huella
profunda. Su introductor es el italiano Joaquín Toesca, que, formado
en Madrid con Sabatini, llega a Chile en 1780 y traza la fachada de la
catedral de Santiago; reconstruye iglesias como la de la Merced, y,
sobre todo, levanta el gran edificio de la Casa de la Moneda. En ese
mismo estilo neoclásico se construyen, en la Plaza Mayor, los Palacios
ée la Intendencia, del Cabildo y de los Presidentes.
En Buenos Aires, la catedral, cuya construcción es de larga historia,
recibe en 1862 su fachada neoclásica coronada por un frontón.
AMÉRICA E S P A Ñ O L A . — E n
Figs. 424, 425.—Villanueva: Museo del Prado. Observatorio.
(Argilés.)
^MiulUlllUil^M»
Figs. 428 , 429.—Villanueva: Casa de Arriba. Casa del Príncipe.
Figs. 430, 431.—Puerta
de Brandenburgo, Berlín.—Klenze:
(Chueca.)
Propileos,
Munich.
408
alemania e
inglaterra
Más íntegramente de ese estilo es la catedral de Montevideo (1785),
obra del portugués Saa y Faria, con la que se relacionan las iglesias
de San Carlos y de Maldonado.
ALEMANIA E I N G L A T E R R A . — L o s pórticos de columnas coronados por
amplios frontones, los arcos de triunfo y las puertas monumentales
concebidas como tales, no tardan en difundirse por Europa. En 1788
se construye en Berlín la Puerta de Brandenburgo (fig. 430), uno de
los monumentos más antiguos y puros del estilo. Los principales cultivadores del neoclasicismo en Alemania son Carlos F. Schinkel (t 1841),
en Prusia, y León von Klenze (f 1864), en Munich, quienes con buen
acierto lo emplean, sobre todo, en museos. Al primero se debe el Museo
Antiguo de Berlín, y al segundo, el bello conjunto de la Gliptoteca y
los Propileos (fig. 431), y la Pinacoteca Vieja de Munich.
En Inglaterra, el paso al neoclasicismo no exige grandes sacrificios,
dado el hondo arraigo que el clásico y frío estilo paladiano ha tenido
en el país y el escaso desarrollo del barroco {fig. 432). Los principales
difundidores son los ya citados hermanos Roberto y Jaime Adam, sobre
todo en su aspecto decorativo. El estilo tiene también gran aceptación
en los recién independizados Estados Unidos, contribuyendo a ello
varios edificios de gobierno o capitolios, entre los que descuella el de
Washington. Trazado el primitivo por el propio presidente Jefferson
(1801-1809) con capiteles decorados con mazorcas de maíz en el deseo
de crear un orden americano, es destruido por los ingleses poco después. El actual es obra (1827) de los arquitectos Thorton y Bulfinch,
si bien las alas (1851), dedicadas el Senado y al Congreso, se deben a
Tomás Walter (fig. 433).
ROMANTICISMO Y ECLECTICISMO. E L F I N DE S I G L O . — E l romanticismo trae
consigo como natural reacción el interés por los estilos de la Edad Media. Víctor Hugo convierte a Nuestra Señora de París en el tema de
una de sus novelas más famosas, y Chateaubriand escribe el elogio de
las catedrales góticas. Por su parte, el arquitecto Viollet-le-Duc (+ 1871),
después de estudiar con entusiasmo la arquitectura gótica y de restaurar importantes monumentos medievales, emprende en sus escritos
la defensa de aquel estilo. Como consecuencia de todo ello, con el mismo entusiasmo con que los neoclásicos se han dedicado a la imitación
del Partenón, se entregan ahora los románticos a resucitar las catedrales góticas, cuyos anhelos celestiales están, indudablemente, más a
tono con la exaltada espiritualidad romántica. Pero aún más que el neoclasicismo, el romanticismo arquitectónico carece de fuerza creadora,
la.e s c u l t u r ad e s d e e l n e o c l a s i c i s m o
hasta
el
siglo
xx
409
y esa incapacidad hace que la imitación no tarde en extenderse a otros
estilos como el románico y el bizantino. El gótico sencillo de los primeros tiempos será, sin embargo, desde entonces, el estilo preferido
para los nuevos templos cristianos de todo el mundo.
Dentro de este estilo internacional neogótico, merece especial recuerdo Inglaterra, donde el gótico, aunque sin evolucionar, no ha dejado de emplearse. Y allí, en efecto, se construye el edificio de mayores
proporciones de ese estilo, que es el Parlamento, obra de Carlos Barry (t 1863).
En España, el interés por la Edad Media se ve favorecido por la
recién fundada Escuela de Arquitectura (1845), interés que se manifiesta en obras de restauración, como la de la catedral leonesa, debida
a Juan Madrazo (t 1880). El templo de mayores proporciones concebido en ese estilo es el madrileño de la Almudena (1881), trazado por
el marqués de Cubas, y del que sólo se ha llegado a construir una
pequeña parte. Epoca en la que se construyen pocos edificios públicos
de nueva planta, debido, en parte, al aprovechamiento de los viejos conventos expropiados, la desorientación de nuestros arquitectos, posteriores al neoclasicismo, es completa, y sus eclécticas creaciones cuentan
entre lo más pobre del arte español del siglo xix.
A fines del siglo, la reacción contra tan prolongado eclecticismo, que
imita ya todos los estilos, se hace cada vez más patente. Los nuevos
materiales, el hierro y el cemento, empleados en los edificios de carácter industrial, aconsejan buscar las formas artísticas en su propia estructura, y no copiarlas de los estilos tradicionales.
El deseo de crear un nuevo estilo y los primeros pasos para conseguirlo se dan en la segunda mitad del siglo. Uno de los grupos
renovadores más antiguos es el inglés, a cuya cabeza figura William
Morris (1834 t 1896), que forma una sociedad para proyectar muebles,
tejidos, vidrieras, etc., y él mismo difunde sus teorías. Simultáneamente se manifiesta en algunos arquitectos una decidida tendencia a
la simplificación de las formas, figurando a su cabeza R. N. Shaw
en Inglaterra, cuyos discípulos crean el movimiento de Artes e Industrias —«Arts and Crafts Movement»—, que construye casas interpretando con cierta originalidad los estilos tradicionales. La figura más
representativa es Ch. Voisey (1857 t 1941), autor de la Casa de Colwal,
en Malvern (1893). Pero este movimiento renovador se paraliza al terminar el siglo. Un movimiento análogo representa en los Estados Unidos H. H. Richardson (1838 t 1886), que procura simplificar las formas
del románico.
el
410
estilo
funcional
En el aspecto decorativo importa recordar el nacimiento en Bruselas, en 1893, del «Art Nouveau» influido por precedentes ingleses, que
se difunde rápidamente por Francia y Europa central. En Alemania
da lugar al «Jugendstil», así llamado por la revista de Munich Jugend
(«Juventud»). Se trata de un estilo decorativo de carácter vegetal, en
el que dominan las líneas ondulantes. Se le conoce también como el
«Estilo 1900», y sus centros más vitales son Munich, Berlín y Viena.
Fuera de Alemania debe recordarse especialmente Barcelona. No obstante su carácter de decoración arquitectónica, los ecos de este estilo
pueden advertirse en pintores como Van Gogh, Gauguin, etc.
En España sólo merece recordarse, hacia 1900, la arquitectura barcelonesa, que, gracias a las obras del ensanche de la ciudad, a las de
la Exposición Internacional de 1888 y a la abundancia de dinero, vive
años en que se construye mucho con el mayor ímpetu y originalidad.
El arquitecto con verdadero genio de todo este fin de siglo en España,
y quien siente la necesidad de crear un estilo nuevo es Antonio Gaudí
(18521 1926). En su templo, inconcluso de la Sagrada Familia (fig. 441)
(1882), sobre un esquema gótico emplea arcos parabólicos, curvas de
formas caprichosas y acumula en su portada abundante decoración
vegetal y figurada de un naturalismo barroco. El deseo de movimiento,
el otro de los nortes de su estilo, le lleva a concebir casas como la
de Milá, del Paseo de Gracia, cuyos vanos son simples aberturas en la
ingente y ondulada masa de piedra en que se ha perdido todo recuerdo
clásico. Enemigo de «la vil imitación del cemento», que entonces comienza a ponerse en boga, hace labrar la piedra colocada ya en la
casa. La actividad de Gaudí se extiende también a la jardinería, gracias al conde de Güell, que le encarga el Parque (1900) que lleva el
nombre de éste. En los pabellones de entrada, a la caprichosa ondulación de las superficies, agrega grandes espacios de mosaico de cerámica vidriada que enriquecen el conjunto, mientras inclina las columnas de la gran terraza central del llamado Teatro Griego y de las galerías .
Aunque muy distante del estilo de Gaudí, y sin su originalidad,
f o r m a parte del grupo de arquitectos barceloneses de esta época Luis
Doménech, autor del Palacio de la Música Catalana (1908), buen ejemplo del recargamiento corriente en la escuela. El estilo barcelonés encuentra algunos imitadores en el resto de la Península, donde se le
llama catalán.
EL
HIERRO y EL CEMENTO. E L ESTILO FUNCIONAL:
EL C U B I S M O . — L a
ar-
quitectura moderna, q u e se distingue por su deseo de simplicidad en
la.e s c u l t u r ad e s d e e l n e o c l a s i c i s m o
hasta
el
siglo xx
411
las formas constructivas y por la sobriedad decorativa, es hija de la
reacción contra los estilos tradicionales y de la influencia de los nuevos materiales.
Estos materiales son el hierro y el cemento, y por la forma de su
empleo, el vidrio. En hierro se construye ya en 1803 el Mercado de
Granos de París, material que se generaliza después en puentes, fábricas, estaciones, etc. En estas últimas, el vidrio reemplaza no sólo al
muro, sino también a la bóveda. Quien consagra el sistema es Héctor
Guinard, en la estación de la Plaza de la Estrella, de París, hasta el
punto de que durante mucho tiempo se habla del estilo de Guinard.
Pero la obra maestra y más famosa es la torre Eiffel, levantada con
motivo de la Exposición de París de 1887, que lleva el nombre de su
autor. La arquitectura de hierro no es obra de arquitectos, sino de
ingenieros, y Viollet-le-Duc, el conocido historiador de la arquitectura
medieval, al cantar las excelencias de la de estilo gótico, cuyas formas
son reflejo de su propia estructura, señala sus semejanzas con las
construcciones metálicas y cree adivinar en éstas la arquitectura del
porvenir, cuando el ingeniero dé paso al arquitecto. Ello no obstante,
la arquitectura puramente de hierro, con su complemento de vidrio,
no llega a triunfar, salvo en los edificios industriales.
El cemento con varillas de hierro en su interior, es decir, el hormigón armado, no comienza a dominarse como elemento constructivo
hasta la segunda mitad del siglo. En la Exposición de París de 1885
se exhibe una embarcación de armadura metálica revestida de cemento, y en 1861, Cogniet escribe un tratado sobre este material, si bien
hasta 1876 no establece el ingeniero francés Mazas las bases de su
cálculo. En la historia de la arquitectura en hormigón armado es jalón
capital el Pabellón de torpedos de Hyéres (1908), de Hermebique, y
los hangares para dirigibles de Orly, debidos a Freyssinet. Lo mismo
que los autores de las principales construcciones de hormigón armado,
tanto Hermebique como Freyssinet, son ingenieros.
El deseo de simplicidad y sobriedad de la forma imperante en las
artes figurativas que conduce al cubismo, encuentra en esos materiales
y en estas primeras construcciones, debidas a ingenieros, el campo más
propicio. Su consecuencia es el nacimiento del estilo llamado funcional,
por estimar que la única belleza admisible es la resultante de las formas producidas por la función que desempeñan los elementos constructivos. En el rigor puritano de sus primeros tiempos este llamado
funcionalismo y racionalismo procura evitar el empleo de materiales
que tengan simple finalidad decorativa.
412
estilo
funcional
racionalista
El deseo de buscar las formas arquitectónicas en las nuevas estructuras, hijas de los nuevos materiales, desemboca en el cubismo, que,
en lugar de masas, procura crear volúmenes y a la simetría opone la
regularidad, todo ello gracias al esqueleto interno de pilares y dinteles.
Así, apoyado en ellos, el muro deja de ser soporte y se convierte en
cerramiento o mero biombo, que puede ser sustituido en tierras de
sol débil por grandes superficies de cristal. Como la cornisa no responde ya a su estructura interna, desaparece, y la composición exterior
juega con la armonía de macizos y vanos, entrantes y salientes, luces
y sombras, y procura subrayar los pisos, que son de escasa altura.
El consiguiente apaisamiento de las ventanas, apaisamiento de origen
funcional, es una de las nuevas características que imperan en el edificio. A esta concepción del conjunto agréganse más tarde líneas tomadas de la arquitectura naval, y, por último, las aerodinámicas.
La decoración tiende a formas más sobrias y termina por ceder el
paso a otra de tipo abstracto y más de acuerdo con el gusto del nuevo
estilo.
Los muebles, siempre que es posible, se funden en el muro, y las
luces indirectas hacen desaparecer las aparatosas lámparas. Los interiores, asépticos como los de un hospital, concluyen siendo de cierta
monotonía.
E S T I L O FUNCIONAL R A C I O N A L I S T A . — E n la arquitectura funcional se distingue una primera etapa denominada racionalista (1920-1933) y otra
posterior, llamada orgánica.
La arquitectura racionalista tiene sus más destacados representantes en Le Corbusier, Gropius, Van der Rohe y Mendelsohn.
/
El suizo francés Le Corbusier (n. 1887) es un teorizante, autor de
libros que alcanzan gran difusión, como Une maison et un palais o la
Cité modeme (1922), y un constructor que en sus obras da realidad
a sus teorías. Para él la arquitectura es un juego inteligente, correcto
y magnífico de volúmenes unidos bajo la luz..., los cubos, los conos,
las esferas, los cilindros y las pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela bien» Por eso ve el edificio desde fuera, en su
volumen, aislado de la tierra, como una gran caja, con frecuencia sobre
sencillos fustes, con una acusada preocupación por el efecto plástico.
Le Corbusier siente, sobre todo, la poesía de los volúmenes. Enemigo
de toda arbitrariedad, fija un criterio de proporciones, y su módulo
es la altura humana, que sucesivamente dividida según la sección áurea,
le brinda un repertorio de rectángulos armónicos.
La Ville Saboye (lám. 649], que se considera una de sus mejores
obras, es un prisma perfecto, de planta cuadrada sobre soportes cilín-
arquitectura
desde e l neoclasicismo
hasta
el
siglo
xx
dricos con una ventana corrida. Sus cuatro frentes son iguales, y la
escalera que la penetra hace visible todo el interior. A él se debe también el Pabellón de Suiza (lám. 652) en la Ciudad Universitaria de París,
y obra reciente de carácter religioso es la iglesia de Ronchamp (lám. 651).
En el alemán Walter Gropius culminan los esfuerzos que venían
realizándose en Europa central. El camino en pro de una arquitectura
nueva lo había iniciado en Viena Otto Wagner (t 1917), una de cuyas
obras más representativas es la iglesia del Manicomio. Sus esfuerzos
por crear grandes masas, abandonando los estilos históricos, los siguen
sus discípulos Olbrich y Hoffmann. En Alemania van en vanguardia
los arquitectos de Darmstadt, cuyas obras en la Exposición de aquella
ciudad, de 1901, ejercen influencia decisiva. Figura señera es Behrens,
autor de la Fábrica A. E. G. de Berlín (1912), donde emplea el ladrillo
alternando con grandes superficies de cristal, y de mayor trascendencia, el nacimiento de la Confederación de la Construcción -—el Werkbund—, que reúne a un importante grupo de arquitectos, decoradores
y fabricantes deseosos de la creación de un nuevo estilo.
Quien da el paso decisivo es Walter Gropius, fundador en 1919 de
la «Bauhaus», o Casa de la Construcción de Weimar, que en 1926 traslada a Dessau. En ella forma una escuela de dibujo abstracto al servicio
de la arquitectura. Pero Gropius no confía la creación del nuevo estilo
arquitectónico e industrial a arquitectos, sino a los pintores abstractos
Kandinsky, Klee y a algún cubista, a los que hace depurar previamente
todas las tendencias abstractas anteriores de elementos que no lo sean.
Obra de Gropius es la Fábrica modelo de la Exposición de Colonia
de 1914 (lám. 646), cuya fachada, de extremada sencillez, está flanqueada por dos cuerpos cilindricos, que muestran valientemente la estructura de las escaleras con ese sentido de la transparencia típicamente
cubista. La «Bauhaus» no se limita a lo puramente arquitectónico, sino
que se extiende a toda la vida de la casa, dedicando particular interés
al mobiliario. Su consecuencia es el nacimiento del de tipo tubular,
cuya moda se extiende a todo el mundo. Gropius termina admitiendo
como materiales arquitectónicos, además del cemento, el ladrillo y la
piedra, abriendo así el camino a la llamada escuela neorromántica.
Gropius compone con mayor flexibilidad que Le Corbusier. Menos
esclavo de la simplicidad de los volúmenes, articula éstos con mayor
elasticidad, como puede observarse en el mismo edificio de enseñanza
de Dessau (lám. 647). Al yuxtaponer volúmenes, enriquece los efectos
de perspectiva. Traza más desde el interior que aquél, delatando en
ello, como veremos, sus relaciones con el estilo orgánico. Los vanos
estilo
orgánico
tampoco los traza para subrayar las superficies, sino de acuerdo con
las necesidades interiores de la habitación. En cierto modo, Gropius
es una figura puente entre la arquitectura prerracionalista y la orgánica. Al trasladarse a los Estados Unidos por su incompatibilidad con
el nazismo, se incorpora cada vez más a la tendencia orgánica.
Ludwig Mies van der Rohe, director de la «Bauhaus» en 1930, pero
que terminará emigrando también a los Estados Unidos, es un creador de espacios interiores formados por muros que se continúan más
allá del núcleo central del edificio, y producen la impresión de prolongarse en el espacio (fig. 436). Van der Rohe evita en lo posible la
formación del volumen cerrado, gustando, por el contrario, de la fluencia espacial. Sirva de ejemplo el Pabellón alemán en la Exposición
de Barcelona de 1929 (lám. 648) y la Casa de la de Berlín de 1931
(figura 437). A él se.debe también el monumento a Liebknecht y Rosa
Luxemburgo.
Erich Mendelsohn, por último, concibe sus obras con todo el dinamismo propio del expresionismo, tendencia artística de la que se
tratará en la pintura. Su material preferido es el cemento, que por
su fluidez le permite dar al edificio un sentido plástico y unitario de
que carecen los de los arquitectos anteriores. Mientras sus exteriores
parecen esculpidos, los anteriores se sienten como excavados. El proyecto de Fábrica de instrumentos ópticos (1917), la Torre de Einstein
(1921) (lám. 650) y los más tardíos Almacenes Schocken (1926), ; ^n
buenos ejemplos de su estilo (fig. 438).
E S T I L O ORGÁNICO.—A la cabeza del estilo orgánico es de justicia referirse al norteamericano F. Lloyd Wright (1869 t 1959), quien no sólo
es el primero, sino su más destacado cultivador. Es arquitecto que
construye mucho, p e r o que también escribe y pronuncia frecuentes
conferencias en defensa de sus ideales artísticos. El primero en emplear la denominación de arquitectura orgánica es, sin embargo, su
maestro SuIIivan en 1900; pero es Wright quien la difunde utilizándola
reiteradamente. Como tantos nombres de estilos elegidos por sus propios creadores, no refleja justamente sus características, e incluso se
presta al equívoco, p e r o es acertado en cuanto el nuevo tipo de edificio
crece de dentro hacia afuera, y se extiende de acuerdo con las necesidades del que lo habita. Es decir, no se parte de un paralelepípedo
de bellas proporciones, q u e después es subdividido interiormente, como
hace Le Corbusier.
Wright es el poeta del espacio interior de la casa, pues no en vano
se declara partidario del viejo pensador chino Lao Tse cuando escribe
la.e s c u l t u r ad e s d e
el neoclasicismo
hasta
el
siglo
xx
415
que «la realidad de un edificio no reside en las cuatro paredes y el
techo, sino en el espacio que éstos encierran, en el espacio en que se
vive». Por eso su gran batalla es la de la conquista del espacio, estudiando más las zonas de tránsito que los compartimientos estancos,
hasta llegar a la sala única con la cocina y los servicios aparte. Preocupación importante suya, sin duda de origen japonés, es la de que la
casa se adapta al paisaje, por su forma y por el empleo de materiales
de la tierra. Sus grandes cubiertas y amplias galerías hacen que el
edificio se funda en el ambiente y éste penetre en la casa. Es decir,
su actitud es precisamente la contraria de la de Le Corbusier, con sus
casas-cajas aisladas de la tierra sobre soportes cilindricos.
En su larga carrera profesional, que comienza a fines del siglo pasado, ha construido numerosas casas. Después de la Casa Winslow
(1893), todavía muy tradicional, recuérdense las de Willetts (1902) y de
Robie (1909), la de Taliesin (1925) y, sobre todo, la de la Cascada (1936)
(lám. 657), donde sus principios artísticos alcanzan sus metas más extremas. Además de la arquitectura doméstica, deben recordarse las
Oficinas Johnson (1936) (lám. 658) y el Museo Guggenheim (lám. 659),
de Nueva York (1956), con cuya organización en espiral procura crear
la continuidad del interior.
En Europa, hacia el año 1933, como hemos visto, los principales
maestros del racionalismo abandonan el viejo continente, y Le Corbusier apenas construye hasta la postguerra. Pero ya por estos años comienza a imponerse un nuevo sentido de la arquitectura. Los primeros
pasos los da en 1930 el sueco Erik G. Asplund (n. 1885), que, formado
en la simplicidad del edificio del Ayuntamiento de Estocolmo (1909),
de R. Ostberg, revela tardíamente su originalidad en los pabellones de
la Exposición de Estocolmo de 1930 (lám. 656), dando lugar a lo que
se ha denominado la «Revolución de 1930». Asplund reacciona contra
la deshumanización del estilo racionalista, y piensa, ante todo, en el
interior del edificio, y en que quien lo habite experimente ese imponderable que es sentirse en su propia casa j no en un aséptico hospital.
Son los mismos ideales que sigue su compatriota Sven Markelius en
el pabellón sueco de Nueva York de 1939.
El más destacado representante de la arquitectura orgánica europea
es, sin embargo, el finlandés Alvar Aalto (n. 1898), más joven que
Asplund y formado ya en el estilo funcional. Aalto no es un teórico,
sino un arquitecto que define su propio estilo construyendo en la cuarta década del siglo el Sanatorio de Paimio (1931) (lám. 654), el Pabellón
de Finlandia de la Exposición de París d« 1937 y el de la de Nueva
York de 1930 (lám. 653). Aaltc no se intcresi por el efecto plástico exte-
416
estados
unidos. e l
rascacielos
rior, sino por los espacios en que se vive y por las necesidades materiales y psicológicas de quienes la habitan. Así, al trazar en forma
serpentina los Dormitorios de Cambridge (U. S. A.) (lám. 653, figura 439), piensa en que de esta manera la visión del río inmediato será
más pintoresca desde todas las habitaciones. Aalto concede mucha importancia a la madera, que además estudia hasta crear el tipo de mueble terciado y químicamente tratado, que viene a ocupar el puesto
del mueble tubular.
ESTADOS U N I D O S . E L RASCACIELO.—La arquitectura
norteamericana
merece, desde los últimos años del siglo xix, consideración especial.
En ese fin de siglo la tendencia a la simplicidad, ya comentada en el
arquitecto Richardson, echa las bases de lo que será la llamada escuela
de Chicago. En los Almacenes de Marshall Field (1885) la decoración
deíftparece y el arquitecto trabaja, sobre todo, con volúmenes. Esta tendencia a la simplicidad se intensifica en sus discípulos. Por los mismos
años se introducen dos novedades de carácter técnico, que permitirán la
creación del rascacielos. Burnham y Root, en el Edificio Montank (1882),
emplean la cimentación sobre emparrillado de vigas y acero, y W. B. Jenney construye el edificio de la Home Insurance (1885) con armadura
metálica, sistema que se adopta después de forma normal. Holal.írd y
Roche, en 1882, construyen íntegramente de ese material el edificio
Tacoma. Con plena conciencia de la nueva estructura del edificio se hacen los ventanales corridos y el vidrio cubre de hecho la fachada.
Pero esta naciente escuela de Chicago es aplastada por el neoclasicismo, impuesto por los directivos de la Exposición de 1893, influidos
por los arquitectos formados en París. Así quedó muerta en'flor una
escuela que tal vez hubiera sido la creadora del estilo funcional. Unos
arquitectos como Burnham traicionan al ideal de la escuela, pero otros,
como Sullivan, protestan y advierten la importancia de la batalla perdida: «El daño producido por la Exposición Universal perdurará por
medio siglo», escribió, prediciendo certeramente el retorno a los estilos
históricos. La reacción en pro del historicismo no consigue ahogar a
Wright, pero se impone hasta que, hacia 1930, gracias a la presencia
de europeos como Mies van der Rohe y Gropius, es anulada por el
estilo moderno del mismo signo que el de la vieja escuela de Chicago.
Ya hemos visto cómo el rascacielo da sus primeros pasos en Chicago. Nueva York, cada vez más rica y próspera, acoge el nuevo tipo de
edificio con no m e n o r entusiasmo.
El deseo de t e n e r las oficinas en el barrio bancario y el afán de propaganda de las grandes empresas de Nueva York, hacen que, a principios
640-642.—REYNOLDS : Miss B o w l e s , Col. Wallace. V i z c o n d e de Althorp, p r o p i e d a d
particular.—GAINSBOROUGH : M u c h a c h o azul, p r o p i e d a d particular.
643-645.—GAINSBOROUGH : Perdita, Col. Wallace. Mrs. S i d d o n s , Gal. Nac.,
ROMNEY: Ladv H a m i l t o n .
646,
Londres.-
647.—WAI.TIÍR GKOIMUS: W e r k b u n d , C o l o n i a ( 1 9 1 4 )
Bauhaus, Dessau
VAN DIÍU ROIIÜ: l ' a M l ó n A l e m á n ON la I m p o s i c i ó n d e Barcelona
Ll¡ COKIIUSIEK: Villa S a b o v c , Poissy ( 1 9 2 9 - 3 1 ) .
648, 6 4 9 . — M .
(L->,
(L*
Í
j
- U
650, 651
—ERIC
Torre de Einstein, Postd?m (1921).—LE
Iglesia de R o n c h a m p .
MENDELSOHN:
CORBUSIER:
C O R B U S I E R : Pabellón Suizo en la Universidad de París ( 1 9 3 0 - 2 ) . —
y AINO AALTO: Dormitorios del Instituto Tecnológico de Massachussetts,
Cambridge, U. S. A . (1949).—ALVAR AALTO: Sanatorio de Paimio ( 1 9 3 2 ) .
652-654.—LB
ALVAR
P a b e l l ó n Finlandés en la Exposición de Nueva York ( 1 9 3 9 ) . —
Pabellón e n la Exposición de E s t o c o l m o ( 1 9 3 9 ) . —
L L O Y D W R I G H T : La cascada Bear Runn, Penn ( 1 9 3 6 ) ,
C 5 5 - 6 5 7 . — A I V A E AALTO:
E.
GUN.NAR
ASPLUND:
FRANK
la.e s c u l t u r ad e s d e e l n e o c l a s i c i s m o
hasta
el
siglo
xx
417
de siglo, las edificaciones comiencen a multiplicar progresivamente el
número de sus plantas. A esa necesidad de espacio no tarda en agregarse la emulación de sus propietarios, ganosos de rebasar la altura
de los últimamente construidos. Gracias al empleo del hierro en gran
escala, al hormigón armado, al vidrio y a la peña viva del subsuelo de
Manhattan, la parte central de la ciudad, los arquitectos neoyorquinos
pueden elevar sin temor estos gigantescos edificios, y gracias a la electricidad, iluminarlos y hacerlos accesibles con los ascensores. Las líneas
de ascensores son como la medula del edificio, y tan es así, que durante
algún tiempo se le llama edificio de ascensor, hasta que se generaliza
su actual denominación de rascacielo.
En 1916 se publica la llamada Ley de zonas, que obliga a respetar
una cierta proporción entre la altura del edificio y la anchura de la calle.
En términos generales, el edificio no puede salir de una pirámide ideal,
cuyos lados inferiores están en el eje de la calle, lo que produce un
retranqueamiento progresivo de los cuerpos más elevados. En la parte
central del edificio, a cierta distancia de la fachada, no existe, sin embargo, limitación de altura.
El Fiat Iron, de 1900, sólo tiene veinte plantas. Al Woolworth (figura 440), ocho años posterior, obra de Cass Gilbert, que con sus cuarenta y cinco plantas y sus ciento cincuenta metros de altura es la obra
maestra que fija ya las características de este tipo de construcciones,
todavía se le decora con estilos clásicos, que, naturalmente, resultan
pequeños. En el Chicago Tribune (1922), de Chicago, y en los posteriores del Wáshington Irving y del Empire (fig. 440), de Nueva York,
este último de trescientos metros, las formas exteriores se inspiran
más o menos libremente en el gótico, cuyo sentido, mucho más elástico,
de los elementos arquitectónicos se adapta mejor a la gran altura del
rascacielo. En los edificios del Daily News (1930), de Nueva York, de
Hood y Howells, y del Saving Fund (1932), de Filadelfia, de Howe y
Lecaze, la influencia del racionalismo europeo rompe con el convencionalismo histórico y cuenta para la composición sólo con lo constructivo. Siguen una serie de rascacielos, en los que la sensación dé
masa del muro domina, como puede observarse en el Centro Rockefeller,
de Nueva York, recubierto de piedra.
El aspecto macizo del Centro Rockefeller (fig. 440) es superado en
los edificios posteriores, en los que ya no se aspira a una exagerada
altura. El cristal gana importancia hasta llegar a realizarse las aspiraciones de Van der Rohe, de 1920. Al retranquearse los soportes de
la fachada, y gracias al empleo del aluminio, el m u r o se convierte en
una superficie de cristal sólo interrumpida por delgados listeles. En
n
418
la arquitectura
contemporánea
esta serie de construcciones realizadas en el último cuarto de siglo
se ha distinguido el grupo S. O. M., fundado por los arquitectos Skidmore, Owings y Merrill, en Chicago, en 1936, que ha trabajado para
toda la nación. Recuérdese el edificio Lever (1952) y el del Banco Chase, de Nueva York, y el de los Aceros Inland, de Chicago.
Aparte de la belleza de las proporciones y de la composición de varios de estos gigantescos edificios, lo que les convierte en obras de
primer orden de la arquitectura universal es lo colosal de su escala,
gracias a la cual superan en grado difícil de concebir el efecto de grandiosidad producido por los monumentos más extraordinarios orientales y romanos. Probablemente, una de las impresiones más profundas
que puede producir la arquitectura (fig. 440) es la que se sien! j, ante
el gigantesco conjunto de los rascacielos neoyorquinos.
LA
ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
EN
ESPAÑA.
ALEMANIA
HITLERIANA.
RUSIA.—La arquitectura española acepta los nuevos materiales. Recuérdese la importancia concedida al hierro en el interior de la Biblioteca
Nacional (1894). Uno de los primeros grandes edificios construidos en
hormigón es el Hotel Palace (1911). En cuanto a estilo, el dominante
en las grandes casas particulares, a principios de siglo, es el que entonces se denomina «estilo francés». Es éste una adaptación o derivación
del francés del siglo XVIII, de barroquismo atemperado, en la que se
acepta la decoración del modernismo. Sirvan de ejemplo de esta etapa
de la arquitectura en España el citado Hotel Palace, el edificio de la
Unión y El Fénix, el Casino de Madrid, así como numerosos palacetes
del paseo de la Castellana y del barrio de Salamanca, todo ello en
Madrid. Arquitectos de este momento son Saldaña y Aldama.
Contra ese estilo francés reacciona el gusto por la monumentalidad,
de inspiración alemana, que representa Antonio Palacios (t 1945), autor
del Palacio de Comunicaciones (1918), en el que utiliza algunos motivos
platerescos, del Banco Central y del Círculo de Bellas Artes.
La arquitectura de hormigón armado encuentra en España su más
entusiasta propagador en Anasagasti, quien, al emplearlo en el Monumental Cinema, deja ver en su interior toda la estructura de la construcción. El nuevo estilo tiene, en cambio, su paladín en García Mercadal; pero quien construye las obras capitales de un estilo funcional
atemperado, que acepta el ladrillo y emplea grandes zonas de vanos
apaisados, es M. López Otero, en la Ciudad Universitaria (1929). Sirva
de ejemplo el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras (1931). Ese
mismo apaisamiento funcional es bien sensible en el edificio Capítol,
de Eced y Feduchi.
Figs. 434, 435.—Le Corbusier: Casa de campo. Casa. Figs. 436, 437.—Mies van der
R o h e : Plantas de una casa de ladrillo (1923) y de la casa de la Exposición de
de Berlín (1931).
Figs. 438, 439.—Erich Mendelsohn: Almacenes Schocken, Stuttgart (1926).—Aalto:
Dormitorios del Inst. Tecnológico de Massachusetts, Cambridge (1949).
Figs. 440, 441.—Rascacielos: Woolwoi lli, Clirysli-r, líiiipiro y Kockcfcllcr, Nueva
Y o r k . — G a u d í : S a g r a d a Familia. (Ardiles,
Delojo.)
420
la arquitectura
contemporánea
Más atento a la tradición renacentista, pero dentro del tono de sobriedad de los estilos vanguardistas, Zuazo se distingue en estos mismos años por su clasicismo. A él se deben el Palacio de la Música (1926),
en cuyo interior crea, sin embargo, una decoración inspirada en el
barroco sevillano, la Casa de las Flores y los Nuevos Ministerios.
Edificios importantes de esta época son el de la Compañía Telefónica (1926), de Cárdenas y el norteamericano Weeks, rascacielo de altura modesta, que se decora en su remate y en la portada en el estilo
barroco riberesco, y el Palacio de la Prensa (1928), de Pedro Muguriiza.
Buena parte de los edificios anteriores se levantan en la Gran/Vía,
de Madrid. El proyecto de ésta data de 1886, pero no se comienza su
apertura hasta 1910. Consta de tres trozos, que terminan, respectivamente, en la Red de San Luis (1916), en la plaza del Callao (1922) y
en la plaza de España (1930). En ellos se reflejan las principales etapas
de la arquitectura madrileña de los últimos cuarenta años.
La arquitectura madrileña de nuestra postguerra se distingue por
el retorno a un estilo tradicional, inspirado en Villanueva y Herrera,
quienes, con su sobriedad de formas, son los que responden mejor al
gusto de la época. E n estos últimos años, los hermanos Otamendi han
construido los rascacielos del Edificio España y la Torre de Madrid
(1959), ambos con revestimiento pétreo. Edificios de proporciones mucho más modestas, pero en cuyo exterior domina el cristal, se han construido recientemente.
Fuera de la corte, Barcelona es la ciudad más atenta a la evolución
estilística europea, aunque sin manifestar la personalidad de los días
de Gaudí. En el norte de España, en Santander y Bilbao, los arquitectos Fernández Quintanilla, Rucabado y Smith buscan su inspiración
en el tipo de casa regional antigua, y esa misma tendencia regionalista
se adopta en Sevilla. Aníbal González, autor de los principales edificios
permanentes de la Exposición Iberoamericana inaugurada en 1929, revaloriza dos materiales tan típicamente sevillanos como el ladrillo en
limpio y la cerámica vidriada, insistiendo particularmente en ésta. Su
obra más monumental es la Plaza de España, de inspiración renacentista, y no menos típico del empleo de aquellos materiales es el Pabellón Mudéjar. En estos últimos años, a la inspiración ecléctica anterior
ha sucedido un estilo neobarroco, en el que se asimila, a veces con gracia, el barroco dieciochesco, en realidad el último gran estilo que ha
tenido vida propia en la región.
También representa una manifiesta reacción, aunque de signo más
tradicional, la arquitectura de los regímenes totalitarios. La más típica
es la de Alemania, d o n d e los hitlerianos clausuran la activa escuela de
la.e s c u l t u r ad e s d e e l n e o c l a s i c i s m o
hasta
el
siglo xx
421
Dessau, y ya veremos cómo se depuran las obras de arte figurativo de
este período anterior al advenimiento del nacional-socialismo. El nazismo necesita una arquitectura que refleje la grandeza y fuerza del nuevo
estado, pero considera a la escuela de Dessau, y a toda la arquitectura
de carácter funcional, incapaces de lograrlo, y por otra parte, sabe que
esos estilos han sido patrocinados por la situación socialista anterior.
La consecuencia de todo ello es la vuelta al monumentalismo de tipo
grecorromano. Hitler confía los destinos arquitectónicos del Reich al
arquitecto Paul Ludwig Troost, que completa el bello conjunto neoclásico muniquiano a que sirven de ingreso los Propileos, con el templo de
la Guardia Eterna, la Casa del Führer y la Casa de la Administración.
En Nuremberg se levanta la Casa del Partido, y en Berlín, entre otros edificios, son construidos la Cancillería, obra de Speer, el sucesor de
Troost; el Ministerio del Aire y el Estadio Olímpico, de Werner March.
Como puede observarse, es una arquitectura de carácter oficial.
Rusia, después de interesarse por el cubismo de Le Corbusier, levanta en estilo monumental y enfático, con grandes columnas y capiteles clásicos, el Palacio de los Soviet (1933). El deseo de producir efecto
de fuerza, incluso con materiales simulados, se sobrepone al de novedad
artística.
CAPITULO XXIII
LA
ESCULTURA DESDE EL NEOCLASICISMO
HASTA EL SIGLO X X
ESCULTURA, NEOCLÁSICA. ANTONIO C A N O V A . — E l estilo neoclásico significa en escultura, lo mismo que en arquitectura, el retorno a la antigüedad, no sólo en cuanto a los temas, que, como hemos visto, no han
dejado de figurar en primera fila en alguna escuela como la francesa,
sino en cuanto al estilo. Debido a su deseo de no perder la serenidad
expresiva, y a la generalización del empleo del mármol y del bronce, la
escultura neoclásica es de sorprendente uniformidad en todas partes y
uno de los estilos más internacionales que ha existido. No en vano sus
dos principales maestros son del más distinto origen, italiano el uno
y danés el otro, y ambos dan forma definitiva al estilo en la Ciudad
Eterna, que continuará siendo, ya por muy poco tiempo, la capital de
la escultura.
El primero que sabe hacerse eco de los teorizantes de la vuelta a la
antigüedad es Antonio Canova (t 1822), artista excelentemente dotado,
en cuyo estilo pugnan su sensibilidad veneciana, profundamente humana y plástica, y el estilo idealista e intransigente de los neoclásicos.
Canova no conoce del arte griego mucho más que los renacentistas.
Su fuente de inspiración son los museos y colecciones italianos, pues
no puede ver los mármoles del Partenón hasta 1815, poco antes de morir. Aunque entonces quiere cambiar de estilo, es ya demasiado tarde.
Pero no obstante q u e el gran arte griego del siglo v influye en él a través de las copias romanas que contemplan Donatello y Miguel Angel,
es evidente que el estilo por él creado apenas tiene semejanza con el
de éstos.
Formado con escultores barrocos, marcha a los veintidós años a
Roma (1799), donde depura su estilo bajo la influencia de Mengs y
la. e s c u l t u r a
desde e l neoclasicismo
hasta
el
siglo xx
423
Winckelmann. En sus obras más antiguas, y, sobre todo, en sus monumentos funerarios, el barroquismo perdura durante algún tiempo, y,
como es natural, °.s en las esculturas de tema mitológico donde se libera
más pronto gracias a la abundancia de modelos. Tal sucede en el grupo
juvenil de época veneciana de Dédalo e Icaro, pero la obra que le conquista verdadera fama es Teseo y el Minotauro, esculpida ya en Roma (1782).
Entre sus obras maestras cuentan sus dos interpretaciones (17921800) de Eros y Psiquis, del Museo del Louvre. En la primera, la joven
tendida en tierra eleva sus brazos respondiendo al amor de Eros. Concebido el tema con extraordinaria delicadeza y compuesto magistralmente, si su gracia es todavía rococó, la claridad de su composición es
del más puro neoclasicismo (lám. 662). En la segunda, imagina a los dos
jóvenes de pie contemplando la mariposa, con una sensibilidad casi
femenina que se diría heredada de Praxíteles. Esa misma sensibilidad
es la que inspira la Hebe, del Museo de Berlín, de que existe réplica
en el Museo de Arte Moderno de Madrid, y las Gracias (lám. 661).
Canova cultiva también el retrato, sobre todo desde que es llamado
a París en 1802. El que hace de Napoleón, idealizado a la manera romana, desnudo y de cuerpo entero, por no haber complacido al modelo,
pasa a poder de su rival Wellington. Y al de Napoleón siguen los de
sus familiares, el de su hermana Paulina, de Venus Victrix, y el de su
madre Leticia.
Capítulo no menos importante de su labor es el constituido por los
monumentos funerarios. El primero es el de Clemente XIV (1787), donde con simplicidad sorprendente para los educados en el rococó muestra al Pontífice en la parte superior bendiciendo, mientras junto al sarcófago contrapone las actitudes de las figuras alegóricas de la Templanza y la Mansedumbre. Más grandioso es el de Clemente XIII, en San
Pedro, con dos leones echados guardando la puerta del sepulcro y la
erguida figura de la Fe y el reposado desnudo del Genio de la Muerte,
igualmente contrapuestos (lám. 663). Su último gran monumento fuenerario es el de la archiduquesa María Cristina, en Viena (1805).
ALBERTO T H O R W A L D S E N (t 1 8 4 5 ) . — S e traslada poco antes de cumplir
los treinta años a Italia, y en ella reside el resto de su vida. Algo más
joven que Canova, y muerto mucho después, su neoclasicismo es más
puro que el del escultor veneciano. De sensibilidad menos fina y de
dotes técnicas inferiores, es hombre de temperamento sistemático, y laboriosísimo. Su obra conservada es muy abundante. Sólo el museo de
su nombre, de Copenhague, cuenta más de medio millar de piezas.
424
francia
Thorwaldsen procura formar su estilo exclusivamente en la escultura griega. Su principal fuente de inspiración son los frontones del
templo de Egina, de la Gliptoteca de Munich, aunque también estudia
con el mayor interés los mármoles del Partenón; su gran deseo es poseer un estilo más puro que el de Canova.
En la estatua de Jasón (1801), correcta y fría, su estilo se encuentra
formado (lám. 664), lo mismo que en las de los dioses y héroes más
corrientes de la mitología griega: Marte, Cupido y Psiquis, Venus, Hebe, Las Tres Gracias, etc. Pero la parte más atractiva de su labor son
los relieves, algunos tan popularizados por los vaciados como La Noche
y La Aurora.
En Inglaterra, el principal representante del neoclasicismo es Flaxman (t 1826), a quien se deben los más bellos modelos de este estilo
de la porcelana de Wedgwood y monumentos sepulcrale / como el de
Nelson, en San Pablo de Londres. En Alemania destajan Schadow
(t 1850), que modela la Cuadriga de ta Victoria de la puerta de Brandenburgo, y Rauch, autor del monumento sepulcral de Luisa de Prusia.
En Francia figura, entre otros, Bosio (t 1845), que, como sus compañeros, esculpe numerosos retratos. De sus estatuas de tema mitológico
puede recordarse la ninfa Salmacis, del Museo del Louvre.
FRANCIA. E L ROMANTICISMO Y EL NATURALISMO.—El romanticismo, aunque no significa en escultura un retorno al gótico, sí provoca la reacción
en pro de un estilo más movido y apasionado, haciendo desaparecer los
Jason, las Venus y los Marte. Los temas, aunque no falten los de
carácter alegórico, se toman de la historia nacional o de la vida sencilla y humilde. Bajo el punto de vista formal, la escultura de la primera mitad del xix es, sin embargo, en buena parte, de tradición neoclásica, y cuando la abandona parece resucitar el barroquismo dieciochesco con un sentido naturalista más intenso. A veces dirige también la
mirada al Renacimiento italiano. El calificativo de romántica no responde, pues, sino en muy pequeño grado al verdadero contenido de la
escultura de la primera mitad del siglo, período que es simplemente
de protesta contra el neoclasicismo y, en el fondo, de desorientación
y eclecticismo.
Como en pintura, el papel director corresponde durante el siglo xix
a Francia.
El tema de la Joven griega en la tumba de Botzaris, elegido para
una de sus obras por David d'Angers (t 1856), a quien se considera
el padre de la escultura romántica, no deja de ser significativo, pero
el principal escultor de este período es Francisco Rude (t 1855), quien
la. e s c u l t u r a
desde e l neoclasicismo
hasta
el
siglo xx
425
en el gigantesco grupo de La Marsellesa (1832), del Arco de la Estrella, bajo corpulentos desnudos en actitudes grandiosas de abolengo neoclásico, descubre un ímpetu y un entusiasmo que nunca quieren expresar los maestros de la etapa anterior. De estilo no poco declamatorio,
La Marsellesa es, sin embargo, una de las obras más bellas del siglo xix
(lámina 665). De inspiración más romántica es la estatua de Carvaignac,
en Montmartre.
La escultura de animales cuenta ahora con uno de sus cultivadores
más ilustres en A. L. Barye (t 1875).
La reacción contra el idealismo neoclásico termina desembocando
en un estilo naturalista, siguiendo así la escultura rumbo análogo al de
la pintura, que en esta época coloca a Francia a la cabeza del arte
occidental.
Figura representativa de la transición es Juan B. Carpeaux (t 1875),
quien no obstante expresarse en un estilo naturalista desconocido en el
siglo XVIII, parece reencarnar la alegría francesa de los últimos Luises.
A lo épico de La Marsellesa, de Rude, opone en su grupo de la Danza
(lámina 666) de la fachada de la Opera, el movimiento gracioso de unos
desnudos juveniles, que, rebosantes de entusiasmo, bailan en torno del
genio del ritmo y de la danza. El encanto de lo femenino retorna de
nuevo en Carpeaux al primer plano de la escultura francesa del segundo
tercio del siglo. Formado en el romanticismo, ofrece en cambio, en el
grupo dantesco de Vgolino y sus hijos, el aspecto trágico de la vida.
Dentro de este tono general naturalista trabaja ya en el último tercio
del siglo un crecido número de escultores. Entre ellos se distinguen
por su singularidad algunos como el belga Meunier (t 1905), que se
hace eco de las preocupaciones sociales de la época y convierte a los
mineros y obreros de su país en su tema predilecto, y Alberto Bartholomé, autor del Monumento a los muertos, del cementerio del Padre
Lachaise, de París. Por su preocupación naturalista y su gusto por los
temas de la vida diaria, debe recordarse también a Julio Dalou (t 1902);
pero la gran figura que llena todo el último tercio del siglo con una
concepción artística nueva es Augusto Rodin.
AUGUSTO RODIN (t 1917).—Después de una juventud adversa, sólo logra triunfar en vísperas ya de su edad madura. Artista de fina sensibilidad, de temperamento poético, y con un dominio excepcional de la
técnica escultórica, hace seguir a ésta el rumbo emprendido por la pintura coetánea, al mismo tiempo que eleva de la vulgaridad la concepción general de los temas, sin caer en la retórica.
426
españa
En La Edad de Bronce (1877), que representa el esfuerzo del despertar de la Humanidad, deja ver ya, dentro de su actitud sobriamente
naturalista, el deseo de enaltecer la expresión sobre el puro naturalismo de su época (lám. 668). Ese naturalismo, animado por una intensa
vida interior, que constituirá uno de los valores más persistentes en su
obra, se acrecienta aún más en su San Juan Bautista (1881), cuyo fino
sentido del movimiento y del valor expresivo de la actitud le conquistan definitivamente la admiración de sus contemporáneos.
En 1880 ejecuta su célebre escultura de El pensador, que no es,
en realidad, sino el personaje central de la Puerta del Infierno (lámina 669) del Museo de Artes Decorativas, que no llega a terminar, y que,
como se ha dicho, es su sepulcro de Julio II. Cuatro años después realiza el monumento de los Ciudadanos de Calais (lám. 667), su obra de
conjunto más importante. La intensidad dramática del tema de aquellos
vecinos de Calais que son condenados al patíbulo, se encuentra expresada con fuerza extraordinaria gracias a su sentido dt:
actitud y del
gesto.
Desde que Rodin conquista la fama con estas obras, se limita a
esculpir grupos de escasas figuras o al retrato. Entre los primeros es
uno de los mejores el del Beso (lám. 670), en el que, como en todos
ellos, es la vida más que la monumentalidad del conjunto lo que importa al artista. En los retratos, es el deseo de sorprender la expresión
fugaz el rasgo más destacado. En ese deseo, Rodin, como los pintores
impresionistas, se esfuerza más por la apariencia de la forma que por
la forma misma. En su finísimo modelado del mármol, esa forma casi
se esfuma, efecto que acrecienta frecuentemente al contraponer ese modelado al mármol a medio desbastar. En sus principales esculturas labradas en bronce, en vez de acariciar amorosamente la superficie, la
presenta sólo abocetada, como si estuviera sin terminar, para que la
luz cree en nuestra retina la forma definitiva.
ESPAÑA.—El siglo xix, con el triunfo del neoclasicismo, significa para
la escultura española la desaparición de la madera policromada y la
reducción al mínimo del género religioso. Ya no son las cofradías y los
templos los principales clientes, sino las entidades oficiales, que organizan concursos para erigir monumentos, o simplemente para favorecer
al arte. Como muchas de las obras presentadas a estos concursos sólo
se modelan en yeso y no se pasan al costoso material definitivo —mármol o bronce—, terminan por destruirse, y lo conservado es parte mínima de lo producido. Al lado de estos monumentos públicos prospera
el retrato.
la.
escultura
desde e l
neoclasicismo
hasta
el
siglo
xx
427
La figura más representativa del neoclasicismo, limpio de la tradición barroca, es el cordobés José Alvarez Cubero (t 1827), que después
de dar los primeros pasos en la ciudad andaluza con el francés Verdiguier, hace su formación en la Academia de San Fernando y la completa en París y Roma, donde cultiva la amistad del propio Canova,
y pasa buena parte de su vida. Nombrado escultor de cámara, regresa
a España en 1819, aunque su vida, no larga, le impide disfrutar por
mucho tiempo del nuevo cargo. Su obra revela un decidido entusiasmo
por el estilo italiano. El grupo de la Defensa de Zaragoza (1818), del
Jardín de la Biblioteca Nacional, su creación más importante, se inspira
tan directamente en los modelos griegos, que se explica el que se le
domine también Néstor y Antíloco. Representa, en efecto, a un joven
que, erguido su cuerpo, defiende a su padre herido (lám. 671). De tono
menos heroico es el Apolino, del Museo de Arte Moderno (lám. 672). Sus
retratos de María Luisa de Parma y de Isabel de Braganza, delatan la
profunda influencia de Canova.
Entre los escultores neoclásicos formados en la Academia de San
Fernando que trabajan en Madrid, el único que ofrece algún interés
es Esteban de Agreda (+ 1842), autor de las estatuas que decoran el
pedestal del monumento del Dos de Mayo.
Barcelona es la otra ciudad donde trabajan varios escultores neoclásicos, tampoco de gran valor, entre los que sobresale Damián Campeny (t 1855), que nace por los mismos años que Alvarez Cubero. Como éste, termina sus estudios en Roma y cultiva la amistad de Canova.
Los mismos títulos de sus obras en el Museo Moderno de Barcelona,
El gladiador y Lucrecia, son ya buenos testimonios de su neoclasicismo. Como su vida se alarga hasta mediados de siglo, llega a sufrir la
influencia del romanticismo. Algo más joven que Campeny, su paisano
Antonio Solá (t 1861) marcha pensionado a Roma, donde pasa el resto
de su vida gozando de cierta reputación. Su obra más conocida es el
grupo de Daoiz y Velarde, de la plaza del Dos de Mayo, de Madrid, que,
no obstante la indumentaria de la época, tal vez por la naturaleza del
tema de los que se sacrifican por la patria, no puede por menos de
hacer pensar en los Tiranicidas. A él se debe también la Caridad, del
Museo Nacional de Arte Moderno.
Formando puente entre el estilo neoclásico y el romántico se encuentran el valenciano José Piquer (t 1871) y el aragonés Ponciano Ponzano (t 1887). Piquer, romántico por temperamento y de vida inquieta,
viaja por Europa y América, frecuenta a los escritores de esa tendencia
y termina de director de la Academia de San Fernando y de escultor
de cámara, cargo que se extingue con él. Su relieve de La hija de Jefté
428
españa
descubre su formación neoclásica. En cambio, en otras obras revela un
interés por el detalle y las calidades que manifiestan su naturalismo.
Buena muestra de sus dotes para el retrato es el de Isabel II, del Museo
de Arte Moderno. Los bustos de su mano son numerosos. Ponzano
triunfa, en cambio, por su fuerza de voluntad. De su neoclasicismo romano es buen ejemplo el frontón del Congreso, donde representa a
España y la Constitución. Contando con el favor oficial, ejecuta gran
número de obras, entre ellas buena parte de las esculturas del Panteón
de Infantes, de El Escorial, dejando ver con frecuencia un moderado
interés naturalista.
El naturalismo avanza con el tiempo y poco después de mediar el
siglo comienzan a desempeñar un papel importante en Barcelona los
Vallmitjana, el mayor, y mejor dotado de los cuales, es Venancio
(t 1919). Gracias al taller en que trabajan en unión de numerosos colaboradores, producen buena parte de las estatuas y monumentos de la
capital catalana. En el Parque de la Ciudadela se les debe la gran
Fuente de Venus y los gigantescos grupos alegóricos que flanquean la
entrada. El Museo Nacional de Arte Moderno posee de Venancio, no
obstante estar firmado por su hermano, el retrato de Isabel II, y de éste
un Cristo yacente. Algo más joven y menos industrializado es su discípulo Jerónimo Suñol ( t 1902), cuya obra más conocida es el Dante,
del mismo Museo, que hace en Roma. Como varios contemporáneos,
esculpe Apóstoles para San Francisco el Grande, que se decora en esta
época por los principales escultores y pintores de este período.
Otros dos artistas también de origen levantino, pero que se establecen en Madrid, son Ricardo Bellver (t 1924) y Agustín Querol. El
primero, aunque de familia valenciana, es madrileño de nacimiento.
Es artista de gran personalidad, que sabe, dentro de su estilo decididamente naturalista, dotar sus creaciones de gran fuerza dramática.
Buena prueba de ello es el Angel caído (lám. 674), del Retiro, hecho estando pensionado en Roma, donde el desplome en el vacío y el orgullo
del rebelde están expresados con sorprendente verdad. A él se debe también el enorme relieve de la Asunción, de la puerta principal de la catedral de Sevilla, para el que procura inspirarse en el estilo gótico del
monumento. Bastante m á s joven, Querol (t 1909) es un tortosino que
inicia su carrera en el taller de los Vallmitjana. Muy protegido después
en las altas esferas oficiales, recibe gran número de encargos, y para
realizarlos se industrializa, malgastando sus grandes dotes y muriendo
joven. A él se debe el frontón de la Biblioteca Nacional, si bien la ejecución es suya sólo en parte mínima. Sus creaciones más típicas se
distinguen por una gran facilidad técnica, que favorece su gusto por
la. e s c u l t u r a
desde e l neoclasicismo
hasta
el
siglo xx
429
el modelado blando en que las formas se esfuman y desvanecen (lámina 673). Considérasele por ello uno de los más destacados cultivadores
del modernismo de fin de siglo. Obras típicas suyas son el monumento
de Quevedo y el Sepulcro de Cánovas.
Artista también de gran facilidad técnica es el sevillano Antonio
Susillo (t 1896), que comienza su carrera modelando en un taller de alfarero, alcanza grandes éxitos internacionales y se suicida antes de cumplir los cuarenta años. Más que en lo monumental, insiste en lo menudo y anecdótico, siendo representativo de estas facultades el Lazarillo
del Museo de Arte Moderno. A él se deben, sin embargo, algunos monumentos en Sevilla, entre ellos, el de Daoiz.
El escultor en quien culmina el naturalismo de la segunda mitad
del siglo, con un sentido pictórico al gusto rodiniano, es Mariano Benlliure. Excelentemente dotado para interpretar el movimiento y la expresión infantil, sus mejores creaciones son las abocetadas y las de
tema de género. Así, una de las obras que pone más de manifiesto sus
verdaderas facultades es la del monaguillo, que al quemarse con el
incensario, mete los dedos en la boca y arquea su cuerpo presa del
más vivo dolor. Titúlase el Accidente (lám. 675). A este mismo tipo de
tema pertenecen sus bellos estudios de niños, entre los que merecen
recordarse los de su Fuente. Gran aficionado a los toros, dedica parte
de su actividad a interpretar sus más diversas actitudes (lám. 624).
Autor de gran número de monumentos, el de más empaque es el de
Martínez Campos, en el Retiro, pero probablemente el más atractivo
es el funerario de Joselito, en el cementerio de Sevilla, donde luce su
arte para captar la expresión en la bella serie de rostros de los que
llevan y acompañan los restos mortales. Muerto en fecha muy reciente,
y habiendo comenzado a trabajar a fines de siglo, Benlliure llena con
su actividad un largo capítulo de nuestra escultura moderna.
E L SIGLO xx.—Si durante la segunda mitad del siglo xix son los
franceses los que fijan el rumbo de la escultura occidental, en lo que
va de la presente centuria el estilo se internacionaliza, y los principales
innovadores son de diversas nacionalidades, si bien varios de ellos residen en París.
La reacción contra el estilo de la escultura rodiniana, desvalorizadora de la forma, parte precisamente del discípulo del maestro, Antonio
Bourdelle (t 1929), quien, después de seguirle por algún tiempo, emprende la reconquista de aquélla, y procura asimilar lo que de movimiento y equilibrio de fuerzas existe en el arte de componer de los estilos históricos. En su Hércules arquero (lám. 678), el dinamismo del
430
el
siglo
xx
arte arcaico griego, fundido en el crisol de su poderosa personalidad,
con la fuerza y el sentido de lo grandioso miguelangelesco, produce
la obra escultórica más hermosa del siglo xx. Esos mismos valores inspiran su monumento ecuestre del general Alvear en Buenos Aires (lámina 677).
Con temple mucho menos heroico, pero tal vez en forma no menos
decidida, siguen la misma corriente los dos escultores franceses Maillol
y Bernard.
Arístides Maillol es en el arcaísmo griego y en el arte egipcio donde
aprende a sentir la belleza de las superficies precisas, lisas y terminadas, y con ese renovado sentido de la forma se dedica a esculpir bellas
estatuas, cuya perfecta tranquilidad espiritual pugna con el arrebato
bourdeliano. El cuerpo femenino en su tema central.
José Bernard (f 1931) es también otro cantor del desnudo femenino,
que en su sentido de la ponderación y de la grar ; » descubre su sangre
francesa. La bella Joven con la vasija (lám. 680), en la que el esfuerzo
y el peso se equilibran, es probablemente su obra más inspirada.
La reacción en pro de la forma y del volumen no se detiene en
el estilo equilibrado y bello de Maillol y de Bernard, en el fondo cargado de clasicismo. El ímpetu y el dinamismo de Bourdelle está más
a tono con los años que preceden a la Revolución rusa.
En el eslavo Ivan Mestrovic la fuerza y el dinamismo de Bourdelle dan un paso más. En los alemanes Barlach y Lehmbruch, inspirados por el expresionismo pictórico de su país, la simplificación de la
forma va pareja con la intensidad expresiva. Ernesto Barlach, poeta y
escultor que experimenta la influencia espiritual rusa, gusta de labrar
estatuas de madera, de anchas proporciones y planos sumarios, cargadas de apasionamiento y con frecuencia de dolor. Los títulos de sus
obras, los Desamparados y el Hambre (1921) (lám. 681), no dejan de
ser significativos. En tono muy distinto, pero no menos intenso, y más
convencional, procura Lehmbruch expresarnos en sus estatuas, de proporciones alargadísimas, la nostalgia, el renunciamiento u otros estados
espirituales, a veces cargados de misticismo.
En España, la reacción comienza a manifestarse levemente en artistas que, sin embargo, se deleitan en la finura del modelado rodiniano.
Así, el catalán José Llimona (1864-1934), al mismo tiempo que esculpe
el acariciado desnudo femenino de Desconsuelo (lám. 684), muestra en
otras obras u n cierto deseo simplificador, y el cordobés Mateo Inurria
(1869-1924), que en el torso Forma (1920) (lám. 685) deja tal vez el más
bello desnudo de nuestra escultura moderna, se esfuerza por alcanzar
una gran simplicidad en la elegante estatua ecuestre del Gran Capitán.
la. e s c u l t u r a
desde e l
neoclasicismo
hasta
el
siglo
xx
431
A esta misma etapa corresponde la corta actividad del bilbaíno Nemesio
Mogrovejo (1875-1910).
El proceso simplificador ya en plena marcha se intensifica en los escultores posteriores. El catalán José Ciará (1878 1 1959) (lám. 686), al esculpir en 1910 su Diosa, está en posesión del estilo clásico y fuerte que
le será propio y que anuncia una nueva etapa en nuestra escultura.
Menos conocido es también, sin embargo, un excelente escultor, su paisano Enrique Casanovas (1882-1948), que cultiva igualmente con preferencia el desnudo femenino. De estilo más nuevo y progresivo es Manuel
Martínez Hugué (1872-1945), catalán, de padre castellano. Conócesele
con el nombre de Manolo Hugué, o simplemente Manolo, y pasa buena
parte de su vida en Francia. La vida le fue difícil y triste, pero su amargura no trasciende a sus estatuas de toreros (lám. 687), manólas, baturros y vascas, ejecutadas con una factura sumaria y expresiva.
Aunque nacido en la provincia de Tarragona, Antonio Rodríguez
Hernández (1889-1919), «Julio Antonio», se traslada muy pequeño a Castilla, y en ella encuentra los temas inspiradores de su obra. En la bella
serie de bustos de la Raza (lám. 688) nos ofrece en un lenguaje naturalista atemperado en el Renacimiento cuatrocentista italiano, tipos castellanos, en los que revela su contacto con las preocupaciones literarias
de su tiempo. Quien lleva a su extremo este proceso de simplificación
es el palentino Victorio Macho (n. 1887). Lo preciso de la forma y lo
sumario del modelado (lám. 689) son bien patentes en sus monumentos
madrileños de Galdós y de Ramón y Cajal. En el sepulcro del poeta
Morales la figura humana casi se transforma en arquitectura. Algo más
joven, Emiliano Barral (1896-1936), de una familia de canteros segovianos, posee un gran dominio técnico de la piedra dura, que pone al servicio de su fuerte temperamento artístico. Su Autorretrato (lám. 690)
es una de sus principales obras. Amigo también de esculpir en piedras
duras es el salmantino Mateo Hernández (1883-1943), animalista, que
nos ha dejado toda una numerosa fauna interpretada en formas muy
simplificadas de pulidas superficies (lám. 683).
En este período, aunque en algún caso sin atenerse a las directrices
de esta etapa estilística, deben recordarse algunos artistas que emplean
la madera policromada, de tan glorioso pasado en la escuela española.
Figuran en ese grupo el bilbaíno Quintín de Torre (n. 1887), quien, además de la madera, gusta de policromar el mármol, y los gallegos
F. Asorey (n. 18891 1961) y Santiago Bonome (n. 1901). Dentro, en
cambio, de la sobriedad formal propia de la época, cultiva la escultura
policromada el extremeño E. Pérez Comendador (n. 1892), autor del
paso del Entierro (lám. 691), de Santander, pero que además tiene una
amplia y sabrosa labor en piedra y en bronce.
432
simplificación, formas cóncavas
y
movimiento
SIMPLIFICACIÓN, FORMAS CÓNCAVAS Y M O V I M I E N T O . — P o c o antes de 1 9 1 0 ,
la escultura, impulsada por la misma reacción en favor de la forma
comentada más arriba, comienza a experimentar una transformación,
que persiste en nuestros días. Aunque París es el lugar donde confluyen
muchos de los artistas creadores del nuevo estilo, buena parte de ellos,
y puede decirse que los de más peso en el rumbo futuro, son extranjeros.
Una de las principales novedades es creer que la forma escultórica
es fenómeno de estructuración espacial. El mármol y el bronce, por
otra parte, pierden su rango de materiales nobles casi exclusivos; el
hierro gana buena parte del terreno que aquéllos pierden, y aparecen
a su lado otros varios. Lo abstracto desempeña papel importante, y lo
técnico e ingenieril pasa muy a primer plano, cifrando el escultor su
orgullo en crear seres con realidad propia.
Como los comienzos de este proceso estilístico coinciden con los del
cubismo pictórico, y a lo largo de su desarrollo se deja influir con frecuencia por los movimientos pictóricos contemporáneos, conviene que
el lector vea en el capítulo posterior, dedicado a la pintura de este
período, los comentarios a los estilos pictórico; que aquí serán aludidos.
El mismo año de 1907, en que veremos a Picasso pintar sus Señoritas de Aviñón, punto de partida del cubismo pictórico, el pintor francés
Derain que transitoriamente cultiva ese estilo, esculpe su Mujer sentada
(lámina 693), en la que el bloque de piedra en que ha sido esculpida es
algo esencial, esbozándose apenas en él las formas humanas. Si se le
compara con el Sueño (1902) (lám. 692), de Maillol, es decir, una figura
femenina en actitud análoga, se advertirá que, no obstante los esfuerzos
de éste en favor de la forma, el avance de Derain en el proceso simplificador es considerable.
Pero quien marcha decididamente por este camino, teniendo plena
conciencia de lo que se propone, es el rumano Brancussi (1876-1957),
que llega a París en los primeros años del siglo. Brancussi trae un fino
sentido del modelado, que completa ante la obra de Rodin, y que le
lleva a pulir las f o r m a s con verdadero deleite. Mas lejos de dejarse
seducir por el estilo de éste, se lanza a la conquista de formas esenciales y simples, renunciando a todo lo anecdótico y procurando ofrecer
en sus creaciones verdaderos símbolos. Así su segunda Musa (1909) (lámina 696) la esculpe ajustándola a la forma de un ovoide, donde sólo
indica unos rasgos fundamentales del rostro. El ovoide será su símbolo
central. En los temas que esculpe sólo quiere ofrecernos su ser esencial. El pájaro es para su vuelo, y a ese sentir responde su Pájaro en el
espacio (1919) (lám. 694). Obra representativa suya es también el Comienzo del mundo (1924), donde la simplicidad, el cariñoso alisamiento
658-660.—FRANK
LLOYD W R I G H T :
J o h n s o n , Racine (Wis.)
Casa Robie, Chicago ( 1 9 0 9 ) . Edificio de la S o c .
M u s e o Guggenheím, N u e v a York ( 1 9 5 6 ) .
(1936-39).
661-663.—CANOVA: Las Gracias. Amor y Psiquis. S e p u l c r o de Clemente X.
664-666.—THORWALDSEN: Jasón—RUDE: La Marsellesa.—CARPEAUX:
París.
La
Danza,
690-694.—BARRAL:
Autorretrato.—COMENDADOR:
Santo
Entierro.—MAILLOL:
DERAIN: Desnudo.--BRANCUSI: P á j a r o e n el aire.
Desnudo.
695-701.—BOCCIONI : Botella.—BRANCUSI: M u s a dormida—BOCCIONI: V e l o c i d a d . —
DUCHAMPS: El caballo.—LAURENS: M u j e r dormida.—ARCHIPENKO: Grupo.—LIPCHITZ :
Madre e hijo.
702-705.—GARGALLO: Profeta.—GABO : D e s a r r o l l o espacial.—PEVSNER: C o l u m n a d e la
Victoria—JULIO GONZÁLEZ: M u j e r c o n e s p e j o .
la.
escultura
desde e l
neoclasicismo
hasta
el
siglo
xx
433
de la forma y sus preocupaciones por superar lo puramente material es
patente. El mismo nos dice: «No busquéis formas oscuras ni enigmas.
Lo que os doy es puro deleite. Mirad hasta que lo sintáis. Los que más
cerca están de Dios lo han percibido.»
Sólo muy pocos años más jóvenes que Brancussi otros dos escultores, italianos el uno y francés el otro, Boccioni y Duchamp-Villon, procuran también por su parte, en los comienzos de la segunda década del
siglo, descubrir nuevas rutas a la escultura. Y los dos, aunque en muy
distinta medida y manera, aspiran a dotarla de movimiento.
Umberto Boccioni (1882-1916), más conocido como pintor, cultiva la
escultura por los años 1911 a 1913, llevando a ella la preocupación por
el movimiento, propia del estilo furista de su pintura. Los elementos
formales sugeridores del movimiento convierten sus figuras humanas
en seres que extienden sus formas en el espacio (lám. 697). El espacio
se introduce en el cuerpo de sus criaturas. Su afán de dinamismo lo
lleva incluso al bodegón, como lo prueba el Desarrollo espacial de una
botella (1912) (lám. 695).
Raymond Duchamp-Villon (1876-1916), en su amor por el dinamismo
se interesa primero por el mecanismo de los miembros del cuerpo humano, interpretándolo con la mayor precisión, y en 1914 pasa al estudio
de ritmo en las formas del cuerpo de los animales, sobre todo del Caballo. Y del modelo anatómico pasa al organismo escultórico por él creado
(lámina 698). Cultiva también el retrato, que interpreta en forma no
menos personal. Véase el del Profesor Gosset (1916).
El ruso Alejandro Archipenko (n. 1887), que, como Brancussi, llega
a París con la formación recibida en su patria, se deja impresionar en
sus primeros años franceses por Brancussi, pero después se dedica decididamente a abrir el volumen de las figuras, haciendo triunfar (1912)
en la escultura el juego de las formas vacías y llenas, es decir, cóncavas
y convexas, como puede observarse en su Figura de pie (1913) (lámina 700). A él se debe también en buena parte el triunfo de los llamados
materiales viles que caracteriza a la escultura del siglo xx. El español
Pablo Gargallo (1881-1934), que marcha joven a París, forma dentro de
esta misma escultura antinaturalista un estilo muy personal. Suele
trabajar en lámina de bronce, con la que crea volúmenes imaginarios
valiéndose de los perfiles recortados en ellas y de los grandes planos de
sombra producidos en los vanos. Ejemplo de su estilo es el Profeta (lámina 702).
En esta misma etapa de la evolución escultórica del siglo actual trabajan Laurens, Lipchtitz y Modigliani.
434
el
constructivismo
El francés Henri Laurens (1885-1954) abandona hacia 1911 su estilo
naturalista, y, al contacto del pintor Bracque, cultiva el cubismo durante
tres lustros, en los que se dedica a metamorfosear la figura humana
para expresar mejor su idea. Adiós (1941) (lám. 699), el tema tan repetido desde Maillol de la mujer sentada, encarna el dolor producido por
el comienzo de la última guerra mundial. El lituano Lipchtitz (n. 1891),
que estudia en París y vive en Estados Unidos desde 1940, es durante
algún tiempo un neto representante en escultura del llamdo en pintura
cubismo sintético, como lo atestigua su Figura sentada (1922). Pero poco
después su cubismo se relaja, el espacio entra en sus creaciones y el
drama humano inspira sus temas. En el grupo de Madre e hijo (1945)
expresa la ternura humana, si bien lo dota de un sentido ambivalente
que lo convierte también en una máscara simbólica, cuyos cuernos son
los brazos y los ojos están en los pechos (lám. 701). Su preocupación
por el destino humano le lleva a cultivar además temas mitológicos y
bíblicos. Modigliani, conocido sobre todo como pintor, se dedica unos
años (1911-1915) a la escultura bajo la enseñanza de Brancussi y crea
una serie de Cabezas de rostros alargados y melancólicos que tienen
mucho de ídolos.
EL CONSTRUCTIVISMO.—Terminada la primera gran guerra de este siglo,
al comenzar los años veinte, el escultor, impulsado probablemente por
su reacción contra los temas animados tradicionales, fija su interés en
ios objetos mecánicos y aspira a crear él mismo; a producir seres hijos
de su pura facultad inventiva. La escultura adquiere así una realidad
propia de objeto creado. El impulso más decisivo de este movimiento
viene de los constructivistas rusos, a ila cabeza de los cuales figura
Tatlin. La meta de ese grupo es la creación de espacio por medio de
estructuras espaciales, en las que se emplean los más diversos materiales. A él se debe, en 1920, la primera escultura colgante y oscilante.
El constructivismo es acogido tambié! con gran interés en Holanda y
Alemania.
Las principales personalidades de esta corriente escultórica son los
h e r m a n o s Naum Gabo y Antonio Pevsner, que al regresar a Rusia desde
Occidente, en 1917, ingresan en el grupo constructivista, si bien por
razones políticas lo abandonan poco después, publicando en 1920 su manifiesto realista, en el que, entre otras, hacen afirmaciones como éstas:
«El arte tiene que arraigar en el terreno firme de las leyes reales de
la vida. Todo fenómeno real es espacio-temporal... Negamos que el
contorno sea forma del espacio. No puede medirse el espacio con volúmenes, como no pueden medirse los líquidos con metros. La profun-
la.
escultura
desde e l
neoclasicismo
hasta
el
siglo
xx
435
didad materialmente delimitada es la única forma del espacio. Negamos
el error de diez mil años, que ha visto en la estática el único elemento
del arte. Afirmamos que la cinemática es un nuevo elemento del arte.
Decimos que es la expresión real del tiempo.» Debe de recordarse que
este aspecto cinético del arte había sido ya planteado por el cubismo.
Naum Gabo (n. 1890), que pasa en Occidente sus años veinte, construye en 1916 cabezas con láminas de metal de formas cóncavas o negativas; pero después abandona la figura humana, aspirando a que la
escultura sea un «producto de energías espacio-temporales» en el que
triunfe la impersonalidad de lo mecánico. En 1920 construye una especie
de péndulo que movido por un resorte crea al oscilar una visión directa
del espacio gracias a su metamorfosis formal. En 1930, estos reflectores
de espacio, ya sin resorte alguno, adoptan rítmicas incurvaciones de
gran delicadeza, llegando a crear ámbitos espaciales transparentes de
líneas y spuerficies tangentes y- secantes, cargadas de tensión orgánica.
Los construye sobre un armazón sobre el que forma una especie de tela
de araña de hilos de nylon, como deseando que las tres dimensiones se
transformen en irradiación (lám. 703).
Antonio Pevsner (n. 1886) no se dedica a la escultura hasta 1923,
comenzando por el empleo de formas cóncavas. Cuando su estilo cristaliza, a diferencia de su hermano, construye sus estructuras con un
punto de vista principal (lám. 704), lo que presta a sus creaciones un
cierto aspecto icónico más monumental, y hasta para algunos con un
profundo simbolismo de índole religiosa.
Al lado de estos dos artistas debe recordarse el húngaro MoholoNagy (1895-1946), que trasladado a Berlín, sigue el constructivismo ruso
y holandés, y construye moduladores espaciales en flexible plexiglás, y
el alemán Schlemmer (1888-1943), que emplea formas cóncavas y convexas y procura sintetizar las formas geométricas con las orgánicas.
La revolución nazi, al cerrar la Bauhaus, en la que trabajan varios
de los artistas de esta tendencia, pone fin al constructivismo, que sólo
llega a contar con unos diez años de vida floreciente.
EL SUPERREALISMO.—Hacia 1930, el constructivismo va perdiendo vitalidad, y su estilo ingenieril y racional comienza a extinguirse. Frente
a él, sin llegar a formar un grupo organizado, y sin el acostumbrado
manifiesto, un grupo de media docena de artistas crean un nuevo estilo,
de inspiración dadaísta, pero en el lenguaje abstracto y con una buena
dosis de constructivismo. Son años en los que el superrealismo también
triunfa en la pintura, aunque no pocas de sus preocupaciones carecen
de eco en la escultura.
436
EL SUPERRREALISMO
Una de las personalidades más poderosas, creadoras del nuevo estilo
escultórico, es el español Julio González (1876-1942), hijo de una familia
de forjadores. Trasladado a París al comenzar el siglo, frecuenta la
amistad de Picasso y Brancussi, pero no abandona los pinceles por la
escultura en hierro hasta 1926. Hacia 1930, tomando como punto de
partida las obras de su paisano Gargallo, hace una serie de cabezas o
máscaras faciales. Su estilo más personal, sin embargo, es el de las
esculturas, donde lo lineal domina sobre el de las superficies encajadas,
y se conjugan el constructivismo y el superrealismo (láms. 705, 706).
Sus creaciones más parecen inspiradas por un sentimiento trágico que
por una actitud optimista. En ellas apenas se percibe la figura animada,
y los elementos formales que la componen, por lo común contradictorios, se unen con dureza, aunque constituyendo conjuntos coherentes,
algunos de los cuales han evocado los temas de martirio de Kafka,
Aunque su poderosa personalidad, como veremos, sólo se manifiesta
íntegramente en la pintura, debe recordarse en este lugar el nombre
de Picasso, que también cultiva la escultura, y del que decía Julio González que «todo lo que ve se le convierte en forma plástica».
El estrasburgués Hans Arp (n. 1887), que vive en contacto con los
medios artísticos alemanes y franceses, y es, como veremos, uno de los
fundadores del dadaísmo en Zurich, gusta de crear formas flúidas, especie de plasmas cósmicos en proceso de crecimiento con movimientos
germinativos. Otras veces, para crear su obra, une los objetos más diversos (lám. 707).
En vísperas del nuevo siglo nacen dos artistas, de habla inglesa,
creadores de modalidades escultóricas originales.
El inglés Henry Moore (n. 1898) hace una profesión de fe artística
muy representativa de los escultores de su generacón: «Toda buena
obra de arte encierra elementos abstractos y elementos superrealistas,
orden y sorpresa, inteligencia f ' imaginación, conciencia y subconsciencia.» Moore gusta de volúmenes indiferenciados y flúidos como Arp,
y de introducir espacio en las figuras en f o r m a de grandes huecos. Hijo
de una familia de mineros, se ha querido ver en su contraposición de
formas exteriores e interiores, de tipo cavernoso, la huella dejada
en su sensibilidad por el escenario de sus años juveniles. Sus dos temas
preferidos son la Madre y el hijo y la figura yacente, en la que procura
expresar su concepción del cuerpo humano, paisaje y forma orgánica
a un tiempo. B a j o el signo del constructivismo crea estructuras inspiradas, sobre todo en huesos, conchas y piedras con hilos tendidos:
friso del edificio Time y Ufe (1952) (lám. 708).
la.
escultura
desde e l
neoclasicismo
hasta
el
siglo
xx
437
El norteamericano Alejandro Calder (n. 1898), que abandona la ingeniería en Filadelfia y forma su estilo en París (1926), comienza por representar con alambres temas circenses, en los que el constructivismo
ruso se auna con la caricatura y el superrealismo. Hacia 1930 crea ya
el tipo de obras que ha hecho famoso su nombre: las esculturas llamadas en inglás «mobiles», es decir, no fijas, cambiantes. Aunque no
faltan precedentes de esculturas de esta naturaleza —péndulo oscilante
de Naum Gabo, por ejemplo—, es Calder quien le da la forma artística,
introduciendo decididamente en la escultura la mutabilidad. Sus obras
están labradas en alambre y lóbulos, en parte inspirados en los del
pintor Miró, y adoptan formas que semejan animales o plantas preferentemente asimétricas, y, como queda dicho, inestables. Aunque en
un principio esa mutabilidad la confía a un motorcito, después la ha
dejado a merced del aire (lám. 709). El italiano Alberto Giacometti
(n. 1901) procura expresar la magia del ídolo y se preocupa por crearle
su escenario adecuado. Sirva de ejemplo el Palacio a las cuatro de la
madrugada (1932).
Además de los nombres de Julio González y Picasso, creadores del
estilo, deben recordarse los de otros escultores españoles que se hacen
eco de análogas inquietudes estéticas. Así, Angel Ferrant (1891-1960),
además de esforzarse por simplificar la forma con la gracia y delicadeza, lleva el movimiento a la escultura —tipos regionales del Teatro
Albéniz— e incluso crea obras del tipo de Calder. El toledano Alberto
Sánchez (n. 1897), panadero de oficio y de fina sensibilidad artística,
expresa sus grandes preocupaciones estéticas en un lenguaje superrealista pletórico de personalidad. Nacidos ya en nuestro siglo, el guipuzcoano Jorge Oteyza (n. 1908) hace que el espacio juegue en sus esculturas tanto papel como en las de Moore, y el madrileño Carlos Ferreira (n. 1914) se siente movido por la elegante simplicidad de Brancussi.
CAPITULO XXIV
PINTURA FRANCESA E INGLESA DESDE EL
NEOCLASICISMO HASTA FINES DEL SIGLO XIX
E L NEOCLASICISMO FRANCÉS DE DAVID A I N G R E S . — Y a quedan expuestas,
al tratar de la arquitectura neoclásica, las características generales del
nuevo estilo y las circunstancias estéticas e históricas que favorecen su
nacimiento y su triunfo. Aunque éste sólo se consuma con el de la
Revolución, los comienzos son más remotos. Recuérdese cómo cuando
Diderot ataca las pinturas de Boucher, recomienda ya la serenidad del
arte antiguo, y que el jefe de la nueva escuela, Luis David, expone en
1785 el lienzo del Juramento de los Horacios (lám. 714), una de sus
obras más famosas y representativas. Lo cierto es que con la victoria
del neoclasicismo se inicia el período que podríamos llamar francés de
la historia de la pintura, durante el cual París se convierte en el centro
de donde irradian las principales novedades estilísticas.
Los pintores neoclásicos e n c u e n t r a el grave inconveniente de no
disponer de modelos importantes de la pintura clásica. Los edificios
y las esculturas abundan en Italia, pero, en cambio, no existen las grandes obras de los maestros de la antigüedad que permitan conocer las
perfecciones alcanzadas en el color, y los pintores tienen que buscar
su fuente de inspiración en la escultura, y más concretamente, en el
relieve, es decir, en un arte monocromo. Esa monocromía de sus modelos les hace olvidar elemento tan capital en el arte pictórico como el
color, y sus creaciones adolecen de una lamentable pobreza cromática.
Porque del olvido se pasa al desprecio, llegando algunos neoclásicos
alemanes, con ese extremismo tan propio del genio germánico, a hacerse la monstruosa pregunta de si deben realmente pintar sus cuadros.
La pintura incolora o monocroma será el ideal de algunos exaltados.
p i n t u r a f r a n c e s a e i n g l e s a desde e l neoclasicismo a f i n e s d e l xix
439
L . DAVID ( 1 7 4 8 - 1 8 2 5 ) . — E l verdadero creador del estilo neoclásico en
pintura es el parisiense L. David, casi riguroso coetáneo de Goya. Pese
a esa serenidad que caracteriza al neoclasicismo, ya hemos visto cómo
sus propagadores son con frecuencia de espíritu batallador e intransigencia nada comunes, y David no es una excepción. Convertido el nuevo estilo en bandera estética de la Revolución, David, además de pintor,
es político activo. Miembro de la Asamblea Nacional que condena a
muerte a Luis XVI, ingresa en la cárcel al caer Robespierre, y entusiasta más tarde de Napoleón, muere desterrado en Bruselas.
Discípulo de Vien, el primer adepto al neoclasicismo, deja ver en
sus primeras obras la influencia de Boucher; pero en 1785 pinta ya el
Juramento de los Horacios, en el que triunfa (lám. 714) el nuevo estilo.
Su exposición en Roma alcanza éxito extraordinario, y desde entonces
no abandona el género heroico. Dentro del campo de la historia antigua,
pinta aún el cuadro de Las sabinas (1799), en el que, mientras unos
contemporáneos quieren ver el deseo de paz entre los partidos políticos,
otros tratan de identificar en sus bellos desnudos el retrato de las
damas parisienses más distinguidas de la época.
David no tarda en convertirse en el pintor de la Revolución. Superintendente de Bellas Artes bajo el Terror, pinta el Marat muerto, del
Museo de Bruselas, y el Juramento de los Horacios se convierte, traducido al lenguaje revolucionario, en el Juramento del Juego de Pelota,
que ha de colocarse en el Salón del Consejo Legislativo, y que no llega
a terminar. Elegido más tarde pintor de cámara de Napoleón, recibe
el encargo de varios lienzos para glorificar sus triunfos, entre los que
destaca el de su Consagración (1805), del Museo del Louvre. Cuadro de
proporciones gigantescas, poblado de numerosísimos personajes, los
grupos aparecen distribuidos hábilmente para contribuir al solemne
aspecto del conjunto. Para componerlo ha de luchar con los retratados,
deseosos de ocupar sitio más preeminente, con las opiniones del gran
maestro de ceremonias y con las del propio emperador.
Pese a sus teorías clásicas y a sus intransigencias, cuando L. David
pinta retratos y se enfrenta con el natural, sus convencionalismos pierden fuerza y sus grandes dotes le hacen crear obras de excelente calidad pictórica. El de Madame Récamier, que deja sin concluir al saber
que la retratada ha encargado otro a Gérard, es de gran sencillez y elegancia (lám. 711).
El estilo de David no tarda en imponerse a la nueva generación
francesa, a la que domina durante el primer cuarto de siglo. De sus
tres principales discípulos, Gros (i 1835) es el cronista gráfico que, con
el tono heroico del neoclasicismo, representa los triunfos de Napoleón,
440
los
nazarenos
alemanes
al que acompaña durante su juventud en las campañas de Italia. En
Los apestados de Jaffa (1804) deja ver, sin embargo, un gusto por el
color y por la luz ajeno a la ortodoxia davidiana, no obstante haber
sido él a quien el maestro deja al frente de su taller al partir para
el destierro. Gérard (f 1837), aunque crea obras tan conocidas como
El Amor y Psiquis, se distingue como el retratista del grupo, y, naturalmente, pinta a Napoleón en repetidas ocasiones. Girodet (t 1824), el
amigo de Chateaubriand, revela en los temas de sus cuadros y en su
afición a los efectos de luz de luna —Atala conducida al sepulcro—, su
contacto con el espíritu del romanticismo.
El último gran representante del neoclasicismo es Juan A. D. Ingres (t 1867). Algo más joven que los anteriores, y formado en el taller
de David ya en los últimos años del siglo, su larga vida le obliga a
contemplar el triunfo del romanticismo y del realismo. Pero Ingres no
es un davidiano puro. Su prolongada permanencia en Italia despierta
en él profunda admiración por Rafael, a quien proclama su maestro,
que no en vano su Apoteosis de Homero (1827), pese a sus rigideces
y a su falta de movimiento netamente neoclásicos, hace pensar en el
Parnaso, del pintor de Urbino. Y, por otra parte, el mundo antiguo
—ya helénico para él y no romano— pierde el tono heroico y republicano de David, y se convierte en un rico repertorio para cantar las
perfecciones del desnudo femenino (lám. 710), sin excluir, por otra
parte, los temas orientales o medievales. Pero, pese a esa mayor transigencia, cuando los neoclásicos ven amenazada su dictadura por el
avance de los románticos, Ingres regresa a su patria y se pone a la
cabeza de los continuadores del maestro para defenderlos de lo que
llaman «invasión de los bárbaros». Entonces será Ingres quien desde
la Academia de Bellas Artes fulminará contra el romántico Delacroix los
rayos del moribundo davidianismo. La lámina 712 es ejemplo de sus
dotes de retratista.
Los NAZARENOS A L E M A N E S . — E l neoclasicismo produce en Alemania
un grupo de pintores que, reunidos en Roma hacia 1810, en un viejo
convento del Monte Pincio, no pocos de ellos protestantes convertidos
al catolicismo y con m á s fe y fervor religioso que talento pictórico,
sienten el encanto de los prerrafaelistas. Regidos por Federico Overbeck (t 1869), cultivan con particular interés el fresco. Las dos primeras
empresas que realizan en común, en esta técnica, son una sala de la
casa del cónsul de Prusia con historias de la Vida de José y tres del
Palacio Massimi, dedicadas a Dante, Ariosto y Tasso. Obra representativa de Overbeck es el Triunfo de la Religión sobre las Artes, del
pintura francesa e inglesa desde e l neoclasicismo a f i n e s del xix
441
Museo de Francfort, donde se advierte el decidido deseo de seguir los
pasos de Rafael. Mejor dotado que él, Cornelius (t 1867) pugna por
crear un estilo alemán.
E L ROMANTICISMO. DELACROIX. E L PAISAJE.—Como es natural, la dictadura de los davidianos no puede por menos de producir las protestas inspiradas por el cambio de gusto que el andar del tiempo lleva
consigo. En los salones que siguen a la Restauración, la corriente romántica, que al mismo tiempo que el neoclasicismo comienza a manifestarse en pleno siglo X V I I I en artistas como Fragonard, aparece cada
vez más agresiva y desafiadora. Figura señera de este primer momento
es Gericault (+ 1824), quien al pintar en la Balsa de la Medusa (1819)
(lámina 713) la angustia y los sufrimientos de unos náufragos, crea el
primer gran cuadro de inspiración romántica. Su influencia en el futuro
de la pintura francesa es decisiva.
El Salón de 1824 se considera que abre ya una nueva época en la
historia de la pintura francesa. Concurren a él por primera vez, después de las guerras napoleónicas, los pintores ingleses, que, libres de
la maléfica influencia davidiana, deslumbran al público con su rico
colorido y sus bellos paisajes, y en él expone Delacroix su cuadro de la
Matanza de Scio (lám. 715). El contraste con el seco estilo neoclásico es
demasiado fuerte para que la reacción no cobre vuelos de triunfo, y ya
hemos visto cómo, al contemplar los davidianos el peligro, tocan a rebato y regresa Ingres precipitadamente de Italia.
El mundo antiguo comienza a pasar a segundo plano y la Edad
Media a ocupar su puesto. Junto a ella se convierte el Próximo Oriente en tema preferido de los pintores franceses. Ese interés por el Oriente
se ve favorecido por la nueva empresa nacional de la conquista de
Argelia, y la rica policromía del pueblo árabe se convierte en el mejor
antídoto contra el pobre colorido davidiano. La contemplación de los
paisajes ingleses, por otra parte, provoca al cabo de muy pocos años
el nacimiento de la escuela de Barbizón, dedicada exclusivamente al
paisaje, el género despreciado por el neoclasicismo.
La lucha, con todo, es dura. Dueños los davidianos de los principales baluartes de la administración —Academia, Escuela de Bellas Artes y Escuela de Roma—, rechazan sistemáticamente una y otra vez
el nuevo arte, que con Delacroix a la cabeza concluye por triunfar y
barrer a sus contrarios. Para los franceses del Segundo Imperio (18481870) el idealismo neoclásico sólo es un pasado.
El verdadero héroe del nuevo estilo es, pues, Eugenio Delacroix
(+ 1863), que, nacido en los últimos días de la Revolución, conoce
442
el
realismo : courbet
muy niño los esplendores del Imperio napoleónico, pero siente un decidido entusiasmo por la vida exuberante y el derroche de color de
Rubens y Rembrandt, antítesis del davidianismo. Mientras que su visita
a Inglaterra, como consecuencia de la Exposición de 1824, le descubre
las perfecciones técnicas de los grandes pintores ingieses, el viaje a
Marruecos deja en su fogoso temperamento huella mucho más profunda. En los mercados y palacios marroquíes queda deslumhrado por
la luz y los derroches de color de la vida oriental.
Si en la Matanza de Scio, ya citada, se hace eco de la corriente de
simpatía por los griegos que luchan por su independencia, y el tema
es de inspiración romántica, desde el punto de vista formal es una
pintura barroca seiscentista. En la Muerte de Sardanápalo (1827), que
representa el momento en que los esclavos del monarca oriental matan
a sus mujeres y sus caballos favoritos antes de que el fuego consuma
las fabulosas riquezas de su palacio (lám. 716), es el Oriente antiguo el
que estimula su imaginación, pero continúa siendo Rubens quien inspira sus pinceles. Lo mismo que el pintor flamenco en sus grandes composiciones mitológicas, amontona hermosos desnudos femeninos, corceles encabritados y aparatosas vajillas de oro.
En pleno furor neoclásico, en los últimos años del siglo, un crítico
llega a escribir: «Del paisaje nada os digo; es un género que no debiera cultivarse.» Y, en efecto, el paisaje bajo los davidianos casi
puede considerarse que desaparece como género independiente. El romanticismo lo vuelve a la vida, y ya hemos visto cómo uno de los
beneficios de la concurrencia de los ingleses al Salón de 1824 es el
nacimiento de la llamada escuela de Barbizón. La principal figura del
paisaje francés de este momento es Camilo Corot (1875), que formado
en el paisaje clásico italiano, sabe hacerlo evolucionar en el sentido
moderno, presintiendo, antes que los impresionistas, que es, ante todo
una ordenación de valores según la lr>, y la distancia. Temperamento
lírico, y enamorado, como Lorena, cié las luces suaves, es el pintor
de los paisajes crepusculares y de los cambios de luz a lo largo del
día (lám. 717).
El jefe del grupo de Barbizón es Teodoro Rousseau (t 1867), que
crea su estilo en los maestros holandeses, y se preocupa más por lo
arquitectónico del paisaje que por interpretar finos matices. Uno de
los más fecundos del grupo es Narciso Díaz de la Peña (t 1876), hijo
de un emigrado español.
E L REALISMO: COURBET.—La corriente realista que se va abriendo
paso dentro del romanticismo produce sus personalidades más representativas bajo el Segundo Imperio, en el tercer cuarto de siglo. Este
pintura f r a n c e s a e inglesa desde e l neoclasicismo a f i n e s del xix
443
movimiento artístico es de escasa novedad en el aspecto puramente
técnico. Revolucionario frente a las normas del neoclasicismo, su técnica es, sin embargo, la tradicional barroca. Pero, en cambio, los temas preferidos delatan una nueva actitud ante la vida. La frase de
Courbet: «Si queréis que os pinte diosas, mostrádmelas», revela claramente su deseo de atenerse al natural. En este cambio de rumbo,
la influencia de la pintura española parece que es decisiva, influencia que se ve, además, favorecida por el Museo Español, formado en
el Louvre por Luis Felipe. Pero a esta actitud naturalista, que agrega
poco a las grandes escuelas barrocas, viene a unirse un interés social,
que refleja las preocupaciones de los nuevos tiempos. Así como el
neoclasicismo quiere encarnar la sobriedad y austeridad de costumbres de la República romana frente a la relajación de la corte de
Luis XV, para Proudhon, que en 1840 publica su famoso trabajo ¿Qué
es la propiedad?, el realismo es-la esencia del arte democrático. El tema
del trabajo como problema, visto desde su ángulo doloroso, entra en
la historia de la pintura.
Como es natural, esta corriente comienza a manifestarse en artistas
cuya mano mueve un arrebato de estirpe romántica, o cuyo espíritu
está dotado de un lirismo que delata ese mismo origen. Tal es el
caso de Daumier (1808-1897), autor del Vagón de tercera (1856) y de
historias del Quijote (lám. 721), y de J. Francisco Millet (1814-1875).
La preocupación social de la época, a pesar de haberlo él negado reiteradamente, quiere ver en éste a uno de sus paladines. Nuevo Le Nain
novecentista, en realidad es el cantor del trabajo monótono y duro
del campesino, que él contempla como un espectáculo grandioso henchido de reposada emoción y que interpreta sacrificando a la idea fundamental todo lo anecdótico y secundario. Ese es el sentido de El sembrador y de Las espigadoras, aunque algunos contemporáneos sólo creen
ver en el primero una siembra de metralla contra la miseria del trabajo,
y en las segundas, a las Tres Parcas del pauperismo. En la Pastora
guardando sus ovejas y en El Angelus (lám. 718), la hora del crepúsculo
que ilumina la llanura nos descubre su íntimo sentido poético, principal resorte de su inspiración.
Poco más joven que Millet y de técnica más sabia y decidida, Courbet (1819-1877), influido por su paisano Proudhon, considera, en cambio, que la pintura, al igual que la literatura, tiene una finalidad social
y siente el orgullo de ser llamado realista. Como Luis David, muere en
el destierro por sus actividades políticas. Comentados por Proudhon,
sus Picapedreros (1849) son la «moral en acción», el fin y el comienzo
de la vida del hombre que de niño lleva piedra en una espuerta y tor-
444
los
impresionistas : monet
mina a los setenta años picándola de rodillas. Su obra cumbre, el Entierro de Ornans (1851) (lám. 719), despierta protestas tan airadas de la
oposición como aplausos entusiastas de parte de aquél. Cuadro de enormes proporciones como la Coronación, de David, es, en cierto modo, su
réplica realista. Sus enemigos lo califican de «caricatura irreverente».
Pero, por encima de su actitud ante los temas, sobresale entre sus contemporáneos por su técnica vigorosa y fuerte.
Las últimas grandes figuras del realismo francés se desinteresan
ya de las preocupaciones sociales de Courbet, y a esta segunda etapa
realista corresponde, como veremos, buena parte de la carrera de Manet, pintor, además, particularmente representativo de este momento
por sus temas y su entusiasmo por los maestros españoles.
Los IMPRESIONISTAS. MONET.—En 1874, medio siglo después del Salón
en que el romanticismo comienza a triunfar con la Matanza de Scio,
de Delacroix, y al dar cuenta el periodista Leroy de una Exposición
en la que figura un cuadro de Claudio Monet, rotulado Soleit levant,
Impression, titula su artículo, un tanto burlonamente: «Exposición de
impresionistas». Figuran en ella, además de Monet, los después definidores de la nueva corriente artística, Renoir y Degas, y, aunque
no Ies agrada el apelativo, pues prefieren ser llamados independientes, terminan por aceptarlo y organizan nuevas exposiciones bajo ese
nombre.
Rama del mismo tronco que produjera el realismo, la denominación de impresionismo revela en el fondo algo esencial en la nueva
actitud. La realidad es para ella la apariencia puramente transitoria
de las cosas, ofrecida al pintor en el momento de contemplarlas; más
que u n a realidad, lo que existe es una infinita serie de realidades creadas p o r la luz y por los reflejos de los cuerpos en el momento mismo
en que son contemplados.
Y como quien crea esa realidad es la luz, la luz centra todo el interés de la nueva técnica. Mientras Courbet pinta, como los tenebristas
del siglo xvii, bajo la artificiosa iluminación del taller, los impresionistas pintan al aire libre, y a la pintura oscura y tenebrosa de aquél,
aún m á s ennegrecida posteriormente por el empleo del betún, oponen
una pintura clara y luminosa.
Los descubrimientos físicos contribuyen en no pequeña medida a
que los pintores transformen la técnica pictórica. Los estudios de
Chevreul —La ley del contriste simultáneo (1839)—, les demuestran
en f o r m a científica lo que, en parte, los grandes maestros han realizado p o r experiencia: que los colores se intensifican con su comple-
pintura f r a n c e s a e inglesa desde e l neoclasicismo a f i n e s d e l xix
445
mentario, que nuestra retina tiñe la sombra con el complementario
del color del cuerpo que la proyecta, que la simple yuxtaposición de
dos colores primarios produce en la retina el secundario correspondiente, etc. Por eso, en lugar de aplicar los colores ya mezclados en la
paleta, deciden emplear la técnica denominada de la «división del tono»,
es decir, el uso de los colores puros en el cuadro para que sea nuestra
retina la que realice la fusión y cree el nuevo color. El pincel, en vez
de acariciar la forma al extender el color, se limita a dar pinceladas
sueltas creadoras de vibraciones cromáticas. Vista de cerca la factura,
produce el efecto de no estar terminada; pero a cierta distancia, esas
vibraciones la hacen ligera y llena de vida y la convierten en un incesante fluir de pequeños reflejos.
En manos de los últimos impresionistas la forma termina escapándose de sus pinceles, y con ellos la reacción contra el triunfo del volumen agrisado del neoclasicismo alcanza su punto culminante.
Los precedentes históricos de la técnica impresionista no faltan en
los grandes pintores del siglo XVII, como Frans Hals y Velázquez, y en
otros más recientes, como Turner. Ultimamente se ha llamado la atención sobre la influencia ejercida por Boudin (1824-1898) (lám. 722) y por
el holandés Jonkind (1819-1871).
Aunque hasta hacia 1870 se mueve bajo diversas influencias, entre
ellas la del mismo Courbet, Claudio Monet (1840-1926) es la figura más
representativa del impresionismo. Hijo de El Havre, siente un gran
amor por el mar y el paisaje, amor que sus viajes a Holanda y el estudio de la obra de Turner en Inglaterra acrecientan y que le decide a
dejar el cuadro de figura y a entregarse de lleno al paisaje, que para
él es, sobre todo, el del valle del Sena, de donde apenas sale. De acuerdo con las características arriba apuntadas, de las que es él principal
creador, lo que le interesa no es la composición del paisaje o, lo que
es lo mismo, el asunto, sino el incesante cambiar de la luz en las
diversas horas del día, que interpreta con técnica divisionista y anima
con sombras vivamente coloreadas (lám. 723).
En su deseo de interpretar las más leves mutaciones de la luz y los
más fugaces reflejos de unos colores en otros, termina pintando sus
conocidas series, en las que repite multitud de veces la misma vista
bajo todas las iluminaciones posibles. En las Ninfeas (lám. 724) presenta una y otra vez las inagotables variantes del color de los reflejos
del agua del estanque de su jardín, poblado de plantas acuáticas. Otra
serie famosa es la de la catedral de Rouen (lám. 725), que pinta no menos de cuarenta veces.
446
manet
Unos diez años más viejo que Monet, y con un sentido más tectónico del paisaje, Camilo Pissarro (1831-1890) es, sin embargo, un genuino representante del impresionismo, llegando a practicar incluso la
modalidad puntillista de que después se tratará (lám. 726). En su ot>ra,
además del paisaje puro, abundan las vistas de ciudades. La tercera
gran figura es Alfredo Sisley (1839-1899), nacido en Francia, de padres
ingleses, que, gracias a su fina sensibilidad, es probablemente el autor
de los paisajes más atractivos de la escuela (lám. 727).
En cuanto a los principales pintores de figuras, Manet, Degas y
Renoir, su actitud frente al impresionismo y su papel en la evolución
del estilo es diferente. Algo mayores los dos primeros que Monet, han
desarrollado una obra importante antes de cultivar el nuevo estilo; pero
mientras Manet muere apenas cumplidos los cincuenta años, a poco
de entregarse a él, Degas, que vive más de ochenta, no sólo tiene
tiempo para superarlo, sino para declararse abiertamente su enemigo.
Renoir, discípulo a veces infiel de la técnica impresionista, termina
cultivando la escultura.
MANET.—Manet ( 1 8 3 2 - 1 8 8 3 ) , antes de aceptar el impresionismo, es la
gran figura del estilo realista en su etapa más tardía. A pesar de la
mucha mayor luminosidad de sus cuadros de última época, parece, sin
embargo, haber gustado desde muy pronto de la luz de cielo abierto.
«Cuando llego a mi taller —dice— creo entrar en una tumba.» Las
preocupaciones sociales y el tono acre y un tanto bronco y pesado de
Courbet, en cambio, no dicen nada a su temperamento, mucho más
delicado y, pese a esas notas realistas de varios cuadros suyos, que
tantas protestas despiertan, revela una sensibilidad más francesa.
Una de las características más destacadas de su estilo y de su obra
es el entusiasmo que siente por l a e s c u e l r y los temas españoles. Velázquez deja en él huella perdurable, y un viaje a España le descubre a
Goya, cuya influencia es aún más profunda en él, tanto en su manejo
de color como en el arte de componer y en la elección de los temas.
Su Balcón, del Luxemburgo, no puede por menos de recordar Las majas
en el balcón) el Fusilamiento de Maximiliano es el conocido asunto
goyesco, y España continuará inspirándole su Lola de Valencia, sus toreros y sus mendigos.
La comida en el campo —Le dejeuner sur l'herbe—, de 1863, en que
representa a dos jóvenes desnudas comiendo sobre el césped, acompañadas por dos caballeros vestidos a la moda (lám. 728), provoca violentas
protestas. El asunto se considera injustificadamente como una ofensa
a la moralidad, sin pensar en que se limita a poner al día el viejo tema
p i n t u r a f r a n c e s a e i n g l e s a desde e l neoclasicismo a f i n e s del xix
447
del Concierto campestre, de Giorgione, y, por añadidura, según se averigua después, haciendo adoptar a los principales personajes las actitudes del Juicio de Paris, de Rafael. Pero su iluminación clara y la
yuxtaposición de colores sin tonos intermedios, no puede por menos
de chocar con el colorido tradicional.
Las bellas armonías de blancos y negros de la Olimpia (1865) (lámina 720) tampoco saben apreciarla sus contemporáneos, que sólo Ven
en ella el cuerpo de una «planchadora de Batignolle» con huellas demasiado sensibles del corsé, y en la negra con el ramo de ñores, el comentario cínico de la venalidad de la joven.
Al mediar la octava década del siglo, la paleta de Manet se aclara
y se deja seducir por el impresionismo. El ejemplo de Monet, sin embargo, no consigue hacerle emplear, salvo excepcionalmente, la técnica
divisionista. Aunque pinta paisajes como el de Argenteuil (1874), la
figura humana continúa siendo lo esencial para él. El Bar de Folies
Bergére, pintado el año antes de su muerte, y La barca (lám. 729), descubren su honda preocupación por el estudio de la luz y del color planteado por el impresionismo.
DEGAS. RENOIR.—Degas (1834-1917) es persona culta y de espíritu
fino e inquieto, que no considera nunca haber llegado a la meta final
de su estilo. Salido del círculo de Ingres, se encuentra dotado de un
sentido clásico de la forma que es sensible, sobre todo, hasta que se
incorpora al impresionismo en sus primeros momentos, y que, en realidad, no llega a abandonar. Renuncia entonces a los temas históricos,
y, entregado al deseo de fijar en el lienzo lo intrascendente y momentáneo propio del impresionismo, pone su vista en temas de movimiento,
que, al igual que Manet, repite con insistencia. Las tranquilas aguas
de las Ninfeas se convierten para él en los graciosos cuerpos de las
bailarinas enmarcadas por las leves gasas de sus faldillas, vistas en los
interminables pasos y ejercicios de los ensayos teatrales (lám. 730).
Renoir (1841-1917), artista tal vez supervalorado por la fama, es el
representante en el impresionismo del amor francés por el desnudo
femenino, desnudo que en este caso tiene más de Rubens que de Boucher, si bien carece del fuego del maestro flamenco. Sus formas poco
elegantes, a veces parecen perderse. Una de sus obras más bellas, desde
el punto de vista de la luz y del color, y como reflejo del placer de vivir
francés del siglo xix, es Le Moulin de la Galette (lám. 732). Renoir, desde que se incorpora al impresionismo, practica la técnica divisionista,
emplea los tonos puros y se preocupa de la luz a pleno cielo con el extremismo de un definidor del nuevo estilo. Pero en algún período de su
448
el
neoimpresionismo
vida abandona esa técnica impresionista, sin perjuicio de volver a ella
para dejarla de nuevo al final de su vida y preocuparse más por el
volumen de las cosas que por la luz, hasta el punto de haber practicado
entonces la escultura.
E L NEOIMPRESIONISMO:
SEURAT Y SIGNAC. VINCENT VAN G O G H . TOULOU-
los diez años de haberse celebrado la exposición de 1874,
un nuevo grupo de pintores comienza a manifestarse insatisfecho con
el impresionismo puro. En 1884 se organiza el Salón de los independientes a que pertenece Seurat, que se compromete a exponer cuantas
obras envíen sus miembros, y por esos años Cézanne se retira a Provenza, y Gauguin a Bretaña, Toulouse-Lautrec inicia su carrera y Van Gogh
llega a Francia.
Seurat (1859-1891), partiendo de la técnica divisionista del color del
impresionismo, da un paso más en el mismo sentido y crea el puntillismo. En vez de pintar con pinceladas más o menos largas, aplica
el color en una continuada serie de puntos. Pero lo esencial en el movimiento representado por Seurat en el aspecto cromático es el deseo de
emplear el color con un criterio científico. Pissarro le denomina «impresionismo científico» para diferenciarlo del de Manet y sus compañeros, al que llama «impresionismo romántico», pero termina conociéndose bajo el nombre de neoimpresionismo. La novedad de Seurat
no se reduce a la técnica puntillista y a su base cromática más científica. Su arte de componer claro y monumental, inspirado a veces en
la proporción áurea y en el triángulo egipcio, y su interés por que la
forma recobre el valor perdido en mano de los impresionistas puros,
le convierten en uno de los más ilustres predecesores del nuevo estilo.
La Grande Jatte (lám. 733) y los Bañistas (1884) patentizan esos valores.
Aunque Seurat muere apenas cumplidor
treinta años, su técnica
puntillista no muere con él, sino que Signac (1863-1936) continúa empleándola durante mucho tiempo (lám. 734). Este publica en 1899 su
libro De Delacroix au
Neoimpressionisme.
Análoga novedad, aunque de signo diferente respecto del impresionismo puro, representa Van Gogh (1853-1890), el primer artista extranjero de verdadera importancia que aparece en el escenario de la pintura
francesa moderna. E s u n holandés que brilla con fulgor y brevedad de
meteoro en el cielo del impresionismo francés, y consumido por sus
delirios de luz y color muere pintando, recluido en el manicomio de
Arlés, tras una vida artística de media docena de años, al cumplir los
treinta y siete. De espíritu desequilibrado, hijo de un pastor protestante, después de estudiar Teología y predicar a los mineros belgas,
SE-LAUTREC.—A
706-709.—JULIO GONZÁLEZ: Sueño.—ARP: Forma.—MOORE: F o r m a s
y externas.—CALDER: Lirio.
710-712.—INGRES:
Fuente.—DAVID: M a d a m e Recamier.—INGRES:
d e H a s s o n v i i l e , M. del L o u v r e .
internas
Condesa
713, 714.—GERICAULT: La b a l s a d e la « M e d u s a » , M. del Louvre.—DAVID ;
J u r a m e n t o d e l o s H o r a c i o s , M, del L o u v r e ,
'31, 732.—UTRILLO: Calle.—RENOIR: «Le Moulin d e la Galette», M. M o d e r n o ,
V33, 734.—SEURAT: «La
Grande Jatte», M. Moderno, París.—SIGNAC:
M. d e E b e r f e l d . ,
París.
tíaicos,
735, 736.—TOULOUSE-LAUTREC: «La toilette», M. M o d e r n o , París —CÉZANNE:
Paisaje urbano. Col. particular.
pintura f r a n c e s a e inglesa desde e l neoclasicismo a f i n e s del xix
449
se dedica exclusivamente a la pintura. Trasladado a París, su paleta se
aclara y, ansioso de luz, marcha a Arlés, en el Mediodía de Francia,
donde su fantasía colorista se exalta cada vez más en pro de unos tonos
irreales que aplica a unos paisajes rebosantes de vida. Aplica el color
en larguísimas y vigorosas pinceladas que hacen flamear los cipreses y
crear explosivos remolinos en el celaje (lám. 739).
Su concepto del retrato es hermano del inspirador del paisaje. El
mismo nos dice cómo pinta el de un buen amigo suyo. Lo colorea arbitrariamente ; exagera el rubio del cabello y le da color limón; de fondo,
en lugar de la pared blanca, pinta lo indefinido y emplea el azul más
rico y más intenso que puede. Así, la rubia y luminosa cabeza se destaca misteriosa sobre ese fondo azul como una estrella en la noche.
«El público —declara— no verá en esto sino exageración, pero, ¿qué
importa?» (lám. 740).
Al par que crece su obsesión por el color puro y por la luz, su desequilibrio degenera en locura. En un ataque, encontrándose con Gauguin, se corta una oreja. Recluido temporadas en el manicomio, sigue
pintando paisajes, bodegones muy sencillos, y retratándose, hasta que,
a los pccos años, se suicida.
Toulouse-Lautrec (1864-1901), aunque algo posterior, corresponde por
su estilo a este momento ds tránsito a la etapa siguiente de la recuperación de la forma. Es un artista amargado por la gran deformidad
producida por una caída que sufre en su infancia, cuya vida y cuyas
obras se desarrollan en el ambiente de cabaret de Montmartre. Moulin
Rouge, con sus danzarinas bailando el can-can, haciéndose la «toilette»,
bebiendo o conversando, todo ello contemplado, por lo general, desde
el ángulo triste y pesimista, es su tema preferido. Excelente dibujante,
desde el punto de vista técnico, hace recobrar a la línea el valor que
perdiera con los impresionistas puros, aunque, como ellos, continúa
siendo colorista de primera calidad (lám. 735).
LA REACCIÓN:
CÉZANNE. GAUGUIN. E L
SIMBOLISMO.—Preocupado
el
im-
presionismo por el color y por el menudo fluir de momentáneos reflejos, la sensación del volumen y de la forma comienza a perderse. No
obstante su carácter esencialmente pictórico, la unilateralidad del impresionismo es manifiesta, y ya hemos visto cómo reaccionan contra
ella algunos de sus pontífices y los neoimpresionistas. Pero, además,
no tarda en ser acusado de superficialidad, de materialismo y de falta
de pensamiento.
La protesta más radical y de más perdurables consecuencias para
el futuro, sin renunciar por ello a un gran interés por el color, se pro-
450
cézanne.
gauguin
duce en la misma generación de Manet, Pissarro y Renoir, y se debe
al provenzal Pablo Cézanne (1839-1906). Aunque la corriente de entusiasmo producida por su obra a raíz de su muerte es extraordinaria,
no tiene el placer de ver reconocidos sus verdaderos merecimientos en
vida. Después de hacer sus comienzos en el estilo de Ingres, como tantos de su generación, e incorporarse más tarde al impresionismo, en
la penúltima década del siglo crea su estilo propio. Consiste éste, según
sus propias palabras, en ver la naturaleza er sus tres formas fundamentales : la esfera, el cono y el cilindro; con lo que pugna, no por la
representación de esas figuras del espacio, sino por la renuncia de todo
lo secundario y la revalorización de la forma y del volumen. Pero, lejos
de adoptar una actitud meramente escultórica, estima que la línea no
existe, que sólo hay contrastes de color y que la forma únicamente es
perfecta cuando el color está en su punto. En el fondo, su actitud delata una reacción de tipo intelectual frente al puro goce colorista del
impresionismo.
Los géneros en que pone en práctica su nuevo concepto de la pintura son, sobre todo, el paisaje, casi siempre de su tierra natal, y el
bodegón con las repetidas manzanas (láms. 736, 737). Pero también cultiva la figura humana, en particular en grupo, e incluso el retrato.
Algo más joven que él, aunque muere por los mismos años, Pablo
Gauguin (1848-1903) se aparta también del credo impresionista. Liberado de la influencia de Pissarro gracias al ejemplo de Cézanne, es un
espíritu soñador que abandona su profesión para entregarse por completo a la pintura. Recomienda a sus discípulos «calma y pureza de
alma». Simplifica el colorido y lo dispone uniformemente en grandes
superficies, como en los esmaltes y en las vidrieras, creando intensos
efectos cromáticos de exquisita delicadeza. Los morados y amarillos
toman en él un valor personal. La forma ceñida por el dibujo recobra
su prestigio, y la composición, muy construida y reposada, se mueve
con ritmo de pueblos lejanos. Después de un período en que pinta en
Bretaña, entusiasmado con los ingenuos Calvarios de piedra del país,
marcha hacia 1890 a Oceanía. En la isla de Tahití pasa el resto de su
corta vida, introduciendo este mundo primitivo e ingenuo en la pintura
europea (lám. 738); pero, sobre todo, simplificando cada vez más el
alegre e inquieto colorido impresionista hasta convertirlo en un bello
y gigantesco esmalte de colores planos, densos y sin transparencia, que
no en vano se aplica a su estilo el término de «cloisonnismo», derivado
de la técnica «cloisonné» délos esmaltes medievales. Gauguin es cabeza
del grupo de «Les Nabis», en hebreo, profetas, así llamados por el nombre que el poeta Casalis da a sus miembros. Se les designa además como
p i n t u r a f r a n c e s a e inglesa desde e l neoclasicismo a f i n e s del xix
451
la «escuela de Pont Aven», por el lugar de Bretaña donde se retira Gauguin y crea su estilo, denominado «sintetismo».
Dentro de la reacción en pro de la línea y de la forma, aunque ajeno,
por lo demás, al movimiento impresionista y postimpresionista, puede
citarse aquí al neotradicionalismo de Puvis de Chavannes (1824-1898),
cuyas pinturas murales —historia de Santa Genoveva, del Panteón—
revelan a un gran decorador amigo de composiciones sencillas y tranquilas, en las que las actitudes clásicas alternan a veces con una tardía
nostalgia romántica. No deja de ser significativo de su valor respecto
de la pintura contemporánea que Gauguin le considere un precursor.
En la misma tendencia contraria al naturalismo impresionista, pero
de sentido no tradicional, sino revolucionario, se encuentra el «simbolismo», movimiento de origen literario que nace hacia 1885, y cuya fórmula es: «revestir la idea de una forma sensible». Los pintores simbolistas ven sus precursores en Gustavo Moreau (1828-1898), que corresponde a los prerrafaelistas ingleses, y en Puvis de Chavannes. El más
representativo del simbolismo es Odilon Redon (1840-1916), de la misma
generación que los impresionistas.
P I N T U R A INGLESA DEL SIGLO XIX. E L P A I S A J E : CONSTABLE Y T U R N E R . — E l
género que se cultiva en Inglaterra durante el siglo XIX con verdadera
originalidad es el paisaje. Y es natural que así sea. Las persistentes
lluvias, que hacen la vida desagradable en Inglaterra, tienen la compensación de esas praderas siempre verdes y de esas grandes masas de
follaje que, para regalo de la vista, cubren buena parte de la superficie
de la isla. Ese paisaje de líneas suaves y poco accidentadas, animado
por una inagotable sinfonía de verdes, termina por seducir a los pintores ingleses.
En un principio, el ambiente clásico les hace considerar el paisaje
italiano poblado de ruinas, al gusto de Poussin y Lorena, como el único
digno de ser trasladado al lienzo. Es la etapa representada por Wilson
(t 1782), en la que el paisaje inglés aún no ha encontrado su propio
estilo y que sólo interesa a la historia del género en Inglaterra. Las
Ruinas de la villa de Mecenas, de la Galería Nacional de Londres, puede
servir de ejemplo representativo. A esa base seiscentista italiana agrégase todavía en el mismo siglo X V I I I la sana influencia holandesa.
Cuando la pintura de paisaje inglés no sólo adquiere su fisonomía
propia, sino que deja sentir su influencia al otro lado del Canal, es en
la centuria siguiente. Contribuye a ello en no pequeña medida el gusto
de los paisajistas ingleses por la acuarela, la técnica rápida indicadísima para interpretar en poco tiempo fugaces impresiones de luces y
452
pintura
inglesa
del siglo
xix
colores. Gracias al frecuente empleo de la acuarela, el paisaje inglés
adquiere una frescura de inspiración y una naturalidad que termina
por desterrar el aparato del paisaje tradicional. Adviértase, sin embargo, que estos acuarelistas, a cuya cabeza figura Tomás Girtin (1773-1803),
el llamado «padre de la acuarela», se limitan a imitar el paisaje tradicional de tipo holandés, sin llegar a concebir el paisaje propiamente
inglés.
Esta gloria corresponde a Constable (1776-1837), que comienza su
carrera cultivando el paisaje a la acuarela y encuentra su ídolo en Ruysdael, del que, cuando cuenta veintitrés años, compra ya una obra. Junto
a la del pintor holandés, la influencia decisiva en su estilo es la de
Gainsborough. Constable no siente la necesidad de marchar a Italia.
«He nacido para pintar un país feliz, mi amada y vieja Inglaterra»,
dice, y, en efecto, se limita a representar el bello espectáculo que le
ofrece su patria, sin artificio ni falseamiento y con minuciosidad exquisita, pero, al mismo tiempo, con una tensión sentimental de típica estirpe romántica. Si se agrega a esta actitud, sinceramente naturalista, un
manejo del color desenfadado y valiente que lo aplica incluso con la
espátula, para producir intensos efectos de luz, se comprenderá el
efecto revolucionario y regenerador de su presencia en la Exposición
de París de 1824, tras la condena del paisaje por el neoclasicismo francés, que lo considera género indigno de la gran pintura. Su influencia,
como hemos visto, es tan decisiva para el porvenir del paisaje francés,
que Delacroix le califica en aquella ocasión nada menos que como el
«padre de nuestra escuela francesa de paisaje».
Sus paisajes con la catedral de Salisbury al fondo, desde diversos
puntos de vista y, sobre todo, bajo los más variados matices de luz,
descubren la esencia del arte de Constable. Amenazada unas veces por
la tormenta, presenta otras su amarilla mole gótica dibujándose nítida
en la limpia atmósfera que sigue a la lluvia, sobre el verde tapiz de la
pradera circundante y encuadrada por el follaje de los gigantescos árboles de su parque. La catedral de Salisbury después de la lluvia (lámina 741) es, precisamente, el título del ejemplar del Museo Victoria
y Alberto.
En el otro gran paisajista inglés, Turner (1775-1851), la nota romántica se intensifica en tal grado que le convierte en el más genuino
representante del p a i s a j e de ese estilo, Hijo de la misma generación
de Constable y discípulo de Reynolds en la Real Academia, descubre
pronto sus excelentes dotes para la acuarela, que comienza cultivando
en el estilo de Girtin. Lo mismo que Constable, no tarda en encontrar
su ídolo holandés y proclamarlo públicamente. «He aquí lo que me ha
pintura francesa e inglesa desde e l neoclasicismo a f i n e s del xix
453
hecho pintor», dice cuando muestra sus copias de Van der Velde. Pero
es indudable que no puede olvidarse lo que debe a los esfumados
paisajes de Gainsborough, a las esmaltadas creaciones de Watteau y a
las luces sonrosadas y crepusculares de Claudio de Lorena.
Con su arrebato romántico supera los sueños de luz y color del
pintor francés, para terminar en los últimos años de su vida en una
pura sinfonía de amarillos, naranjas suavísimos y azules pálidos, donde
las formas y los colores locales son puras evocaciones. Turner es el
pintor de la bruma inglesa, de los puentes del Támesis, del humo y
de los árboles que se pierden en la niebla, y el pintor de marinas. Pero
también es el cantor de las aguas tranquilas de los canales venecianos encuadrados por los blancos mármoles de los edificios e iluminados por el resplandor sonrosado del sol poniente, y de los paisajes fantásticos con el comentario de alguna romántica leyenda de tema clásico
o medieval. El título de una de sus últimas obras, Lluvia, velocidad
y humo (1884), de la Galería Nacional de Londres, en la que, bajo una
niebla que todo lo envuelve y borra, sólo distinguimos el fuego de la
locomotora que avanza a toda velocidad por el puente hacia nosotros,
es bien representativo de sus aspiraciones estéticas (lám. 743).
E L RETRATO: R A E B U R N , L A W R E N C E . — E l retrato vive todavía en el
siglo xix años de gloria dentro de la tradición colorista inglesa. El
neoclasicismo sólo se deja sentir en la indumentaria femenina y en algunas actitudes. El sacrificio del color y de los estudios de calidades,
en aras del dibujo y del modelado escultórico del retrato davidiano,
no encuentra eco en el sano sentido pictórico de los mejores maestros
ingleses.
La tradición está representada principalmente por el escocés Henry
Raeburn (t 1823), en quien lo dieciochesco de su juventud se encuentra dominado por la sencillez de gesto, actitudes e indumentaria del
neoclasicismo. Amigo de proporciones a veces poco ligeras, es pintor
que maneja el pincel con decisión y sabe crear personalidades llenas
de vida. El cotejo del retrato de Mrs. Montcrief con las damas de
Gainsborough, delata, no sólo la diferencia de sensibilidad y temperamento, sino el cambio de gusto que la nueva época significa.
La gran figura de este momento en el campo de retrato es Thomas
Lawrence (t 1830), artista precoz que a los cinco años recita trozos
de Shakespeare y Milton, y que a los diez despierta la admiración pública de Londres con sus retratos al pastel a dos colores. Protegido por
el monarca, su carnet se llena rápidamente de encargos, y no tarda en
convertirse en el ídolo del público femenino, por el aire aristocrático
454
los
prerrafaelistas
que infunde a sus retratos y el interés que pone en vestiduras y tocados, que, contra la costumbre, no confía a discípulos, sino que ejecuta
él mismo. Mimado por el bello sexo, figuran entre sus admiradoras
las dos hijas de la famosa Mrs. Siddons, y, al parecer, hasta la mujer
de Jorge IV. La fama del estilo fácil y elegante de sus retratos no
tarda en pasar al Continente, y posan ante él desde el Emperador hasta Pío VII. El de Mr. Siddons es muestra espléndida de este tipo de
retrato que tan rápidamente conquista a sus contemporáneos (lámina 742).
Los PRERRAFAELISTAS : ROSSETTI, H U N T , MILLAIS.—En el Salón de 1 8 4 9
expone un grupo de pintores jóvenes decidido a romper con el arte
vigente, y, como siempre, triunfa. Lo capitanea Rossetti, espíritu fino,
de talento más literario que pictórico, que sabe ver la falta en la pintura inglesa de un género donde pueda recrearse ese amplio sector del
público al que no satisface la objetividad del retrato y del paisaje,
incluso cultivado con el arrebato romántico de un Turner. Los temas
religiosos y medievales, interpretados con técnica minuciosa de primitivo y emoción desbordantes, forma el nuevo género concebido a este
efecto.
Para imponerlo comprende la necesidad de agrupar a varios pintores que sigan sus teorías y de fundar un p".módico —The Germ, «El
germen, la semilla»— que los defienda. Como, en resumen, consisten
aquéllas en volver al arte primitivo e ingenuo de los prerrafaelistas,
según él, artistas sin convencionalismos y simples imitadores de la
naturaleza, los componentes del grupo se titulan «Hermanos Pre Rafaelistas», y deciden poner tras sus firmas las iniciales de esas tres palabras, que en inglés —Pre Raphaelite Brothers— son P. R. B. La nueva
escuela encuentra p r o n t o su más entusiasta paladín literario en el fecundo John Ruskin, el gran admirador de los primitivos italianos, crítico
puritano, batallador e intransigente, pero que sabe imponerse gracias
al genio y el fuego de sus escritos.
Las t r e s figuras principales del prerrafaelismo son el propio Rossetti, H u n t y Millais.
Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), hijo de un revolucionario italiano
establecido en Inglaterra, es, como queda dicho, más poeta que pintor,
y su Anunciación (lám. 744), de la Tate Gallery, pintada apenas cumplidos los veinte años, sorprende, en efecto, no por su calidad pictórica,
sino por la novedad de su concepción, por la actitud de la Virgen temerosa en su lecho y p o r el divino emisario que marcha sobre llamas.
Después d e sus p r i m e r a s obras, se reduce a repetir sus figuras de san-
pintura f r a n c e s a e inglesa desde e l neoclasicismo a f i n e s del xix
455
tas o heroínas románticas, en cuyos rostros repite los rasgos sensuales
de Isabel Sidlab, la modista que termina siendo su mujer. Ese fondo
sensual desaparece, en cambio, bajo la espiritualidad romántica de
Hunt (1827-1910), quien, dedicado casi exclusivamente al género religioso, logra dotar a la iconografía cristiana de una cierta emoción nueva
y renovadora. Su Salvador, coronado de espinas e iluminando el mundo
con el farol que lleva en su mano izquierda, que se venera en San Pablo,
de Londres (lám. 746), alcanza éxito de primer orden, y es una de las
representaciones modernas de Jesús más difundida. Denomínase La
luz del mundo.
En Millais (1829-1896), el más pintor del grupo, es también en quien
más se acusa el amor por la minuciosidad y el romanticismo (lámina 745), tan característico de todos ellos. En su Muerte de Ofelia, al
romanticismo del espectáculo del cuerpo de la desgraciada joven flotando sobre las aguas, se agrega ese minuciosísima ejecución, por la que se
acusa a los prerrafaelistas de llamar reproducción de la naturaleza a
pintar un árbol repitiendo un trocito de corteza y una hoja.
CAPITULO
XXV
LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX
PINTURA ESPAÑOLA. LA TRADICIÓN DE MENGS Y EL NEOCLASICISMO. VICEN-
obstante la poderosa personalidad de
Goya y la clarividencia con que, gracias a su aferramiento a la técnica
barroca, entra con paso firme en el que será el estilo del siglo xix, los
pintores españoles, salvo alguna excepción, no se forman en él, sino
que, como en el resto de Europa, dirigen sus miradas a París. Mientras Goya se desentiende de la moda imperante, tan descarriada del
verdadero norte de la pintura, ellos adoptan la actitud contraria.
Buen testimonio de esta actitud de sometimiento al neoclasicismo
es el ejemplo de los dos principales pintores del primer tercio del siglo,
que, nacidos en pleno siglo XVIII, ven comenzar V nueva centuria entre
los veinte y los treinta años. Uno de ellos es Vicente López (1772-1850),
que se educa en la tradición de Mengs y cuyo neoclasicismo está muy
cargado de rococó, y el otro, José de Madrazo (1781-1859), que, ciego
ante los triunfo del Goya espléndido de hacia 1800, marcha a París a
formarse con el propio David.
El valenciano Vicente López es un dibujante seguro, que apura la
forma hasta el último detalle y alisa el color hasta convertirlo en un
esmalte, según la tradición de Mengs. Testimonio elocuente de esta
factura en exceso minuciosa es que, criando retrata al viejo Goya en
el lienzo del Museo del Prado, éste no le permite terminarlo en la
forma acostumbrada, y, en efecto, sin terminar, como está, tiene más
vida de la corriente en sus obras (lám. 747). Después de algunos años
de actividad en Valencia, por deseo de Carlos IV se traslada a la corte,
donde termina siendo pintor de cámara de Fernando VII. Pinta cuadros
de asunto religioso, bóvedas al fresco —la del Salón de Carlos III del
TE LÓPEZ Y JOSÉ DE M A D R A Z O . — N o
la pintura
española del siglo
xix
457
Palacio— y, sobre todo, hace retratos. Vicente López es el retratista
del reinado de Fernando VII y de la Regencia. En sus lienzos, además
de la familia real, podemos contemplar a los principales políticos y
generales dentro de sus casacas de opulentos entorchados, interpretados con la misma minuciosa insistencia que las arrugas de sus rostros. Junto a personajes como Calomarde, el duque del Infantado o
Labrador, su galería incluye a generales como Castaños, a hombres de
letras que son, al mismo tiempo, políticos, como Martínez de la Rosa,
y a banqueros como el marqués de la Remisa. Artista laboriosísimo,
el número de sus retratos es considerable. Auxiliares suyos y continuadores de su estilo en ei tercer cuarto de siglo con sus hijos Bernardo y Luis.
José de Madrazo, santanderino de nacimiento, inicia su aprendizaje
en la tradición de Mengs; pero es en París donde se forma su estilo,
libre ya de todo rastro barroco dieciochesco, en el más puro davidianismo. No obstante lo que le distingue David, no reconoce a José I y,
después de ser encarcelado, marcha a Roma, donde le nombra Carlos IV su pintor de cámara. Vuelto a España, se le confía la dirección
del incipiente Museo del Prado, y aunque llega a ejercer una verdadera dictadura en materias artísticas, con laudable amplitud de criterio, recomienda a sus discípulos que estudien a los grandes coloristas
españoles, flamencos y venecianos. Como buen davidiano, es, sobre todo,
pintor de historia clásica, de que son claros testimonios La muerte de
Lucrecia y La muerte de Viriato, pero también cultiva el género religioso y el retrato. Recuérdese el que hace del propio Canova y el ecuestre de Fernando VII, éste en el Museo Romántico.
Condiscípulo de Madrazo en el taller de David y muy protegido también por Fernando VII, es José Aparicio (t 1838), autor del patriótico
Cuadro del hambre, del Museo de Arte Moderno, en el que representa
la sufrida en 1811-1812, durante la ocupación francesa. No obstante su
pobreza pictórica, es cuadro que despierta en su tiempo las mayores
alabanzas, sin que falten tampoco las críticas.
E L ROMANTICISMO. E L RETRATO. FEDERICO DE MADRAZO.—Aunque tanto
Vicente López como José de Madrazo continúan pintando hasta mediados de siglo, su estilo, a la muerte de Fernando VII, carece ya de su
novedad primera. Poco antes de 1840 inician su carrera los que nacen
en los años de la Guerra de la Independencia o poco después, seguidores, unos, de las corrientes artísticas llegadas del otro lado del Pirineo, y continuadores, otros, de Goya y de la tradición nacional.
458
esqxjivel
y otros
pintores
de
retratos
La gran figura de este segundo tercio del siglo es Federico de Madrazo (1815-1894), que recibe la más sólida y refinada educación artística con su padre y la completa en París con Ingres, y en Roma, donde
entra en contacto con el grupo alemán de los Nazarenos de Overbeck.
En París alcanza el honor de que Luis Felipe le encargue un cuadro
para Versalles —Godofredo de Bouillon en el Sinaí—, y cuando regresa
a Madrid, rodeado del mayor prestigio, con indiscutible valía y apoyado por sus familiares, ejerce la misma dictadura artística que su
padre. Técnicamente se forma y se mantiene en el culto al dibujo de
los neoclásicos, aunque en su última fase gusta de esfumar los perfiles.
Su colorido es, sin embargo, mucho más jugoso que el de aquéllos.
Fundador de El Artista, la revista romántica madrileña que él ilustra,
sus cuadros de historia ponen bien de manifiesto que pertenece a la
generación romántica. Ya queda citado el tema medieval que pinta
para Versalles, y no menos significativo es el de El Gran Capitán contemplando el cadáver del duque de Nemours, cuadro para el que le
sirve de modelo figura tan representativa del romanticismo como Espronceda. Las Marías en el Sepulcro, del Museo del Arte Moderno, es
obra que revela su contacto con los nazarenos.
Pero el fuerte de Madrazo está en el retrato. Es el retratista por
excelencia de la España romántica, y, sin duda, uno de los mejores
de su tiempo en toda Europa. En particular, sus retratos femeninos
son de elegancia y finura, raras veces superadas. El de la Condesa de
Vilches (1853), del Museo del Prado, descubre la extraordinaria capacidad de Madrazo para expresar la delicadeza y el encanto femeninos
(lámina 748). En el de Leocadia Zamora (1847), del conde de Peñalver,
refleja, en cambio, su admirable sentido de la elegancia (lám. 749). Ante
Federico de Madrazo posan desde Isabel II y el rey Francisco hasta los
principales hombres de la política, de las armas y de las letras. Es,
además, como Goya, gran pintor de retratos de niños, entre los que
puede recordarse el de Angel Loygorri vestido de escocés.
La familia Madrazo cuenta aún con dos hermanos de Federico:
Luis, que sigue los pasos de éste, y Pedro. Aunque sólo crítico de arte,
debe recordarse también el nombre de éste en su calidad de director,
durante largo tiempo, del Museo del Prado y autor de su primer catálogo importante.
E S Q U I V E L Y OTROS PINTORES DE RETRATOS.—Pintor de gran valía, contemporáneo de Federico de Madrazo, aunque menos afortunado que él,
que también completa sus estudios en París y Roma, es Carlos Luis
la
pintura
española
del
siglo
xix
459
de Ribera (1815-1891). Hace buenos retratos y decora con grandes historias el salón de sesiones del Congreso.
Artista no menos representativo del retrato romántico que Federico
de Madrazo es el sevillano Antonio Esquivel (1806-1857). Sin el apoyo
de familia, tan bien situada como la de aquél; sin su sólida formación inicial y sin haberla completado en París y Roma, el gran número
de retratos existentes en colecciones madrileñas prueba, sin embargo,
que llega a crearse una respetable clientela en la corte. Frecuenta el
Liceo Artístico y Literario, uno de los baluartes del romanticismo, y,
aficionado a las letras, escribe un tratado de Anatomía artística. Privado
temporalmente de la vista, en su desesperación, intenta suicidarse, y
al recobrar aquélla pinta su cuadro de la Caída de Luzbel (1841), que
regala al Liceo en gratitud por los favores recibidos durante su desgracia. Esquivel cultiva el género religioso; pero la mayor y mejor
parte de su obra la constituyen los retratos, de los que, gracias al donativo de Siravegne, posee excelente y numerosa colección el Museo de
Sevilla. El de Arte Moderno, de Madrid, guarda uno importante, tanto
artística como iconográficamente, que representa a Zorrilla leyendo
en el estudio del artista (lám. 751) ante numeroso grupo de literatos.
Muy importante es también su Autorretrato, acompañado por sus hijos
(lámina 750).
Más aferrado a la tradición seiscentista de la escuela, el también
sevillano José Gutiérrez de la Vega (t 1865) se diferencia de Esquivel
por su técnica más colorista y por la mayor pastosidad de su color, que
le alejan también del estilo neoclásico cultivado por Madrazo. Como
Esquivel, trabaja y tiene clientela en Madrid. El género religioso, en
el que toma por modelo a Murillo, es parte importante de su obra, y
sus retratos, en particular los femeninos, no carecen de personalidad.
Retratista excelente, formado en el neoclasicismo, es el murciano
Rafael Tegeo (1800-1865), cuyas escasas obras conocidas revelan notables dotes para el retrato. El Museo de Arte Moderno posee de su mano
el de Don Pedro Benítez y su hija, y muy representativo de este momento y de fina calidad es el Jinete, de la colección Adanero.
Grupo interesante, aunque mal conocido, es el de los románticos
catalanes, entre los que descuella Espalter (1809-1880), que estudia en
París, con Gros, y viaja por Italia. Pinta cuadros de tan arrebatado
romanticismo como Melancolía de un corazón virgen, y retratos tan
notables como el de Mujer, del Museo de Barcelona. El Museo Romántico de Madrid guarda de su mano el de la Familia Flaquer. En Claudio
Lorenzale (1815-1889) el romanticismo se manifiesta, sobre todo, en
460
el
c u a d r o de
costumbres
su interés por los temas de la historia medieval catalana, como la
Muerte de Wifredo «el Velloso».
E L CUADRO DE COSTUMBRES: ALENZA Y LOS BÉCQUER. E L P A I S A J E :
PÉREZ
VILLAAMIL.—Simultáneamente con los pintores citados, que se dedican
al retrato y al gran cuadro, trabajan otros que podríamos llamar maestros menores, que cultivan el de costumbres en tamaño pequeño. El
cuadro de costumbres tiene la vieja solera goyesca del último tercio
del siglo anterior y no dejan de pintarlo durante el primero del xix,
además del propio Goya, artistas tan bien dotados como José Ribelles
(1778-1835), por desgracia mal conocido, o de formación tan deficiente
como el jerezano Juan Rodríguez el Panadero (1765-1830). A los que
nacen con el siglo pertenece el madrileño Leonardo Alenza (1807-1845),
que, muerto en la flor de su vida, sólo tiene tiempo para dejarnos ver
sus excelentes dotes para este género de pintura. El gran costumbrista
Mesonero Romanos, su amigo y protector, encarece ya con muy buen
sentido sus caprichos fantásticos, epigramáticos y satíricos, en los que
descubre al continuador de Goya. Sin el tono incisivo y fuerte del maestro aragonés, pinta, en efecto, escenas como la del Joven y el bandido,
del Museo de Arte Moderno, en el que aquél, rodilla en tierra, pide clemencia con el ridículo arrebato romántico de un enamorado. Más
numerosas que estas pinturas de tono humorístico son las simplemente
de costumbres, género a que pertenece además la Jerie de medio millar
de dibujos (lám. 753) de la Biblioteca Nacional. Una de las obras que
más contribuye a difundir su nombre es la destruida decoración del
café Levante, que sólo conocemos a través de sus dibujos.
También cultiva en la
José Elbo (1804-1844). Casi
él, muere joven. La Venta
mántico, son obras típicas
tema de los toros.
corte la pintura de costumbres el andaluz
riguroso coetáneo de Alenza, lo mismo que
y, sobre todo, Los vaqueros, del Museo Rosuyas, pues siente particular interés por el
Donde los pintores menores de costumbres constituyen grupo más
uniforme es en Sevilla, gracias a José Domínguez Bécquer (1810-1841),
padre del poeta. El estilo por él creado será también el de su hermano
Joaquín (1819-1879), u n o s diez años más joven que él, y que le sobrevive cerca de cuarenta, y el de su hijo Valeriano (1835-1870), de vida
tan corta como la de s u padre y la de su hermano poeta, a quien acompaña en el romántico retiro de Veruela. Las escenas andaluzas son los
temas preferidos p o r todos ellos, a los que se agregan los de tipos
vascos, aragoneses, gallegos y castellanos que pinta Valeriano. Completan el grupo sevillano el discípulo de José D. Bécquer, Manuel Ro-
la
pintura
española
del
siglo
xix
461
dríguez de Guzmán (1818-1866), de técnica más suelta y con más dotes
de pintor, autor de Feria de Sevilla y de La procesión del Rocío, del
Palacio Real, y Cabral Bejarano (1827-1891), el más joven de todos, que
prolonga el estilo hasta fines de siglo. De su mano posee el Museo de
Arte Moderno La procesión del Corpus en Sevilla (1857).
Probablemente, el género pictórico en que el romanticismo se manifiesta con mayor intensidad, en cuanto significa alejamiento de la vida
ordinaria y exaltación de la fantasía, es el paisaje. Su principal cultivador es el ferrolano Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854), que abandona
la Marina de Guerra para dedicarse a la pintura, y que, ya mayor, recorre, en busca de paisajes pintorescos y evocadores, Bélgica, Italia y
hasta se asegura que Grecia y el Oriente próximo. Su tipo de paisaje
es de inspiración inglesa, habiendo ejercido influencia decisiva en él
su contacto con David Roberts, que visita España cuando él frisa los
veinticinco años y cuyas litografías ofrecen la más bella visión romántica de nuestra Patria. Villaamil copia, como Roberts, la realidad, pero
después deforma las proporciones, imaginando profundos valles, formando gigantescas montañas y multiplicando los pormenores pintorescos y efectistas hasta convertirla en escenario de ensueño, donde
apenas se reconocen los castillos, puertas de ciudades ruinosas o desfiladeros que con frecuencia sirven de trampolín a su fantasía. Amigo de
Zorrilla, en una poesía que éste le dedica alude con patente justicia
a los sueños del pintor dignos de sus historias de poeta (lám. 754).
De fácil factura, su obra es muy abundante, y de ella forma parte
u n número extraordinario de acuarelas, la técnica preferida por los
paisajistas ingleses. A semejanza de éstos, hace una selección de sus
dibujos con vistas pintorescas de España, que, copiada en litografía,
se comienza a publicar en París al final de su vida, y aparece en España,
después de su muerte, en tres tomos (1865).
Dedicado, sobre todo, a la reproducción de monumentos antiguos,
y con mayor respeto a la realidad, cultiva la litografía F. Javier Parcerisa (1803-1875), autor de las ilustraciones de Recuerdos y bellezas de
España (1839).
E L ÚLTIMO TERCIO DEL S I G L O : L A P I N T U R A DE H I S T O R I A . — L O S artistas
nacidos hacia 1830, al iniciarse el último tercio del siglo comienzan a
cambiar el aspecto de la pintura nacional. Son todavía muchos los que
conservan la técnica terminada, transmitida por los neoclásicos a los
más de nuestros románticos, pero son ya varios los que prefieren una
pintura más abocetada y en consonancia con la tradición barroca puesta
de moda en París.
462
el
último
tercio
del
siglo
Figura en primer término el postumo discípulo de Goya, Eugenio
Lucas Padilla (1824 1 1870), que, nacido en la misma década en que muere
el maestro aragonés, y de espaldas como él a la trasnochada técnica
neoclásica del romanticismo oficial, se entrega con entusiasmo a estudiar su obra, asimilando su técnica, sobre todo en el cuadro pequeño
y de figuras numerosas y abocetadas, con tal perfección, que son varios
sus cuadros que han sido catalogados como de Goya en museos importantes. Su deficiente dominio del dibujo le hace desmerecer, en cambio,
en otras obras de más empeño. Lucas no es, sin embargo, simple copista
entusiasta de Goya. Despreciado, sin duda, por Madrazo y los de su
tendencia, Lucas es, no obstante, artista que viaja y que probablemente sabe cómo Delacroix no sigue el estilo de Ingres y de la admiración de Manet por Goya. Como éste, pinta escenas de la Inquisición
(lámina 752), de luchas callejeras —La revolución en la Puerta del Sol,
del Museo Municipal—, romerías, procesiones y, sobre todo, corridas,
capeas y encierros. La Corrida, del duque de Hernani, es un buen ejemplo de la gran amplitud con que sabe desarrollar estos temas con un
sentido de la escena que hace pensar en un Tiépolo o en un Guardi.
Sensible, a su manera, al tema oriental puesto de moda por el romanticismo francés y de actualidad por nuestra guerra de Marruecos, visita
Africa en 1859 y pinta asuntos marroquíes.
Lucas es cuñado de Pérez Villaamil, y sabemos que a veces compiten entre sí en pintar lo más rápidamente posible, lo que no deja de
ser testimonio de su amor a la técnica valiente y abocetada. Su hijo y
discípulo, Eugenio Lucas Villaamil, continúa, con frecuencia magistralmente, y durante mucho tiempo, el estilo goyesco paterno.
Pero la figura de Lucas es, en realidad, excepcional; es un rebrote
goyesco tardío y aislado. El género de pintura en que se tienen que
abrir camino el futuro naturalismo, y la técnica de Lucas es el de historia. La pintura de temas históricos, puesta de moda por los davidianos y que continúan cultivando los románticos franceses, aunque reemplazando la antigüedad clásica por la Edad Media, adquiere entre nosotros inusitados vuelos a poco de mediar el siglo. Contribuyen a ello
en no pequeña medida las exposiciones y la nefasta labor de los críticos, que sobreponen la importancia histórica o el contenido moral del
tema a la calidad de la ejecución. Iniciadas las exposiciones en la misma Academia de San Fernando en 1835, se celebran más tarde en locales de mayor amplitud, reglamentándose poco después de mediar el
siglo y recibiendo el nombre de Exposición Nacional o general con que
desde entonces vienen teniendo lugar periódicamente.
la
pintura española
del
siglo
xix
463
El desorbitado encarecimiento de la trascendencia del tema y, al
parecer, el éxito alcanzado en la primera Exposición Nacional (1856)
por el Colón en la Rábida (lám. 762), del sevillano Eduardo Cano (18231897), al presente en el Senado, por el que se le concede la primera
medalla, vuelve a poner de actualidad esta clase de temas. Desde este
momento, y por mucho tiempo, el deseo de casi todos los pintores es
hacer un cuadro de historia de gran tamaño para aspirar al primer
premio de la Exposición, es decir, a ser primera medalla. Es evidente
que un tema de la historia pasada no inclina tanto a una interpretación
de tipo naturalista como uno de la vida diaria; pero la verdad es que
se ha hecho culpable a este tipo de tema y al gran tamaño en que suele
desarrollarse, de lo que se debe, sobre todo, al gusto y técnica de tradición neoclásicos conservados por los románticos. Con temas nada
menos que mitológicos sienta cátedra de naturalismo Velázquez; con
un cuadro de historia triunfan el naturalismo y la técnica de Rosales,
y pocas pinturas son tan hermosas como los enormes lienzos del Veronés. Esta tardía pintura de historia española vive unas dos décadas
especialmente fecundas, separadas por una intermedia de obras menos
importantes.
Entre sus cultivadores más antiguos precisa citar al sevillano Eduardo Cano, quien dos años después del Colón en la Rábida (1856) obtiene
otra primera medalla con el Entierro de Con Alvaro de Luna, en la que
el romanticismo del tema es bien patente, A él pertenece también Los
Reyes Católicos en Málaga, del Museo de Sevilla. Por su técnica, Cano
pertenece todavía a la tradición neoclasicista. Aunque más joven, en
esa misma técnica se forma el alicantino Antonio Gisbert (1835-1902),
cuyos principales cuadros están dedicados a los campeones de la libertad, por lo que recibe las mayores alabanzas de la crítica liberal. Recuérdense Los comuneros (1860), Los puritanos (1864) y el Fusilamiento
de Torrijos, todos en el Museo de Arte Moderno (lám. 755). Rival suyo
por los temas que pinta y p o r el color político de quienes lo corean
y, en cambio, atacan a Gisbert, es el palentino José Casado del Alisal
(18321 1886), que, desde el punto de vista técnico, es mucho más sensible
al estilo realista, a la factura suelta y al color, como lo prueba su Rendición de Bailén (lám. 756). Obra maestra del género, si la caballeresca
actitud ante el tema no puede por menos de evocar el recuerdo de La
Rendición de Breda, también hace pensai en los pintores franceses de
las campañas napoleónicas. A Casado se deben, además, Fernando TV
y Las Cortes de Cádiz.
Pero la serie de los pintores de historia es numerosa, pudiendo recordarse entre los nacidos miles ik> IK40 ti Benito Merendé (1821 1 1881),
464
rosales.
fortuny
autor de Carlos V en Yusté y del Entierro de San Francisco; Víctor
Manzano (1831-1865), que lo es de Los Reyes Católicos
administrando
justicia; Vicente Palmaroli (1834-1896), que pinta El tres de Mayo, del
Ayuntamiento de Madrid, etc.
ROSALES. FORTUNY.—Dos artistas de la generación nacida entre 1830
y 1840 destacan sobre los numerosos pintores de historia, en los que
tan débilmente apunta a veces el realismo. Son Rosales y Fortuny. Vida
corta la de ambos —ninguno llega a cumplir los cuarenta años—, mientras el primero sólo conoce estrecheces y alcanza la gloria cuando se
le acaba la vida, el segundo conquista la fama y disfruta de riquezas
desde muy pronto.
La carrera de Eduardo Rosales (1836-1873), hijo de un modesto empleado y presa muy joven de la tuberculosis, es una constante lucha
entre su cuerpo y su voluntad de vivir y de pintar. Su correspondencia
y sus memorias nos lo dicen claramente. Cayendo y levantándose, sin
que le falten amores y aventuras, siempre en la más angustiosa estrechez, hace sus años de Roma y concurre a Exposiciones, hasta que
triunfa en la de 1864 con el Testamento de Isabel la Católica (lám. 757),
del Museo de Arte Moderno. El éxito que tiene al año siguiente en la
de París se lo comunican estando en el hospital. Poco después tiene
que luchar con la pérdida cada vez mayor de la vista; pero gracias a
su firme voluntad, produce aún obras capitales, para morir cuando,
después de tantos esfuerzos, se reconoce su excepcional valía.
Lo revolucionario del Testamento de Isabel la Católica (lám. 757)
está en la doble naturalidad con que interpreta el tema, que no puede
por menos de sorprender en un medio acostumbrado al tono retórico,
efectista y teatral dominante en el cuadro de historia, y en su técnica
amplia de abolengo velazqueño. Como es lógico, una obra de estas
características, tan opuestas a las de un Gisbert, despierta críticas apasionadas, pero también entusiasmo, y obtiene la primera medalla. Al
éxito del Testamento sigue, en 1871, cuando ya lucha valientemente con
la pérdida de la vista, el de La muerte de Lucrecia, en que avanza aún
más en el mismo camino. Pero su vida se agosta cuando intenta nuevos caminos, cuando, según él mismo declara, desea pintar paisajes al
aire libre. En suma: donde triunfa el arte nuevo de Rosales es en el
viejo cuadro de historia, y ello prueba que lo esencial para la renovación artística no está en el tema, sino en la pintura misma. Cultiva
también el retrato (lám. 758).
Mariano Fortuny (1838-1874), hijo de Reus, es artista que, como Rosales, consigna en sus escritos sus impresiones y sus deseos, revelando
Flores y manzanas.—C>U:GUIN: Tahitianas.—VAN
C a m i n o de los cipreses, M. de H e n d e r l o o .
737-739.—CÉZANNE:
740,
742,
GOGH:
GOGH: Autorretrato, M. del Louvre—CONSTABLE: Catedral
de Salisbury, M. Victoria y Alberto, Londres.
741.—VAN
743.—LAWRENCE:
M r s . Siddons.—TURNER: M a r i n a , (Jal. N a c i o n a l ,
Londres.
759, 760.—FORTUNY: La Vicaría, M. de Barcelona.—PRADILLA. D o ñ a Juan
la Loca, M. Moderno, Madrid.
761-763.—FORTUNY: Idilio, M. del Prado.—E. CANO: Colón en la
M. Moderno.—SOROLLA: Sevilla, N . York.
Rábida,
la
piniuka
española
del
siglo
xix
465
su constante anhelo de miperarse y de crear algo nuevo. Marcha joven
a Roma; pero donde encuentra el mundo lleno de color y de luz por
él soñado es en Marruecos, al que se traslada a raíz de la campaña de
O'Donnell, para pintar l¡i Batalla de Tetuán. En Madrid le deslumhra
Goya, y de regreso de Ruina, el éxito comercial de su pintura le permite habitar en un hermoso palacio antiguo y llegar a convertirse en el
pintor más celebrado de los que allí viven. Los compradores franceses
que le visitan hacen su nombre no menos conocido en París. AI volver
a España a causa de la guerra francoprusiana, se establece en Granada,
rodeado de armas, telas y azulejos antiguos; entre ellos el famoso de
su nombre, ya citado; pero marcha de nuevo a Roma, donde en plena
gloria, aunque insatisfecho él mismo de su obra, muere cuando trata
de emprender nuevos derroteros. Su fallecimiento en la Ciudad Eterna
tiene resonancia internacional.
Fortuny renuncia a la pintura de historia, pero se refugia en un
mundo igualmente retrospectivo, el de las casacas y las pelucas dieciochescas, que Meissonier crea y pone de moda en Francia en cuadros
de tamaño pequeño, años antes. Ahora bien, en los de Fortuny no se
representan historias famosas en tono teatral y grandilocuente, sino
temas sin trascendencia, vistos por lo común con cierto humorismo.
Si este tipo de cuadro le proporciona una buena clientela que le permite vivir espléndidamente, su verdadero valor está en el virtuosismo
de su pincelada menuda y certera, en su minuciosidad de miniaturista
y al mismo tiempo en la valentía y decisión de gran pintor barroco,
y en la brillantez y luz del color. Al lado de estos temas de pelucas y
casacas, los marroquíes constituyen buena parte de su labor. Obra
capital del primer género es su tabla de La Vicaría (lám. 759), del
Museo de Barcelona, de un metro escaso de longitud y una de las pinturas más celebradas de su tiempo, para la que posa el propio Meissonier, y a cuya gestación asisten escritores y artistas tan ilustres como
Gautier, Dumas y Doré. Siguen a La Vicaría la Elección del modelo y
El jardín de los poetas. El Idilio, del Museo del Prado (lám. 761), es
buen ejemplo de su maestría técnica. La fama de Fortuny llega a ser
tan extraordinaria, que ya en vida suya se multiplican las falsificaciones
de sus obras.
La influencia de Fortuny alcanza a no pocos pintores españoles.
Entre los que siguen una ruta análoga a la suya, terminando por imitarle, ninguno mejor dotado que el sevillano José Jiménez Aranda (18371903), un año más viejo que él, pero que le sobrevive hasta principios
de siglo. Su visita a Roma y su contacta con la obra del pintor catalán
son decisivos en su estilo, hasta el punto de que, conquistada amplia
30
466
sorolla.
zuloaga
clientela, pasa en París los últimos veinte años de su vida cultivando
este género de pintura.
E L TRIUNFO DEL IMPRESIONISMO. SOROLLA. ZULOAGA.—La protesta que
contra la factura terminada y de poca pasta de color representan Rosales y Fortuny es cada vez más sensible en los artistas que nacen después del año 1840 y que componen aún importantes cuadros de historia,
como el aragonés Francisco Pradilla (1841-1921), que pinta obras famosas del género —Doña Juana la Loca (1878) (lám. 760), La Rendición de
Granada (1882)—, ejecutadas con gran soltura técnica. Pradilla manifiesta además cierto interés por el paisaje. El sevillano José Villegas (18441921) insiste cada vez más en el aspecto técnico, en el color luminoso
y cultiva temas taurinos, entre los que destaca El torero muerto. Figura
de gran importancia de este momento, por su interés por el color y
por su factura de tradición seiscentista, pero mal conocido por haber
pasado parte de su vida fuera de España, es Francisco Domingo (18421920), que prefiere el tema de género y que sólo cultiva excepcionalmente el de historia. Junto a él debe recordarse el nombre de Ignacio Pinazo (1849-1916).
Característica de la última década es la preferencia por los temas
tristes y pesimistas, por lo común delatores de la preocupación social
de la época, y de un contenido literario en el que, bajo signo distinto,
se refleja actitud análoga a la del pintor de cuadro de historia.
Empleada en el viejo cuadro de historia, en estos de contenido social
y en los de género, la técnica colorista y de factura suelta continúa
abriéndose camino, y triunfa plenamente en los últimos años del siglo xix y primer cuarto del actual. El pintor más importante y representativo de esta fase es el valenciano Joaquín Sorolla (1863-1923), unos
veinte años más joven que Domingo y Pinazo. Inicia su carrera en el
cuadro de historia, pintando antes de 1900 El Dos de Mayo y El «palleteri> —levantamiento de Valencia contra Napoleón—. En la primera
mitad de la década siguiente, a raíz de su visita a París, crea cuadros
de contenido social como La trata de blancas y ¡Aún dicen que el pescado es caro!; pero antes de entrar en la nueva centuria ha encontrado
su verdadero camino. Su pintura se despreocupa del contenido literario
y se dedica a representar la luz deslumbradora de las playas levantinas
con una técnica cada vez más suelta, valiente y sumaria. Barcas de blancas velas que llegan a tierra, bueyes que tiran de ellas, pescadores,
niños jugando en el baño, madres contemplándolos bajo sus sombrillas; en suma: la alegría del agua —éste es el título de unos de sus
cuadros— y de la luz cegadora mediterránea son los verdaderos temas
la
pintura
española
del
siglo
xix
467
en torno a los cuales gira el resto de su vida fecunda (lám. 764). Su
empresa de mayor aliento es la serie de grandes lienzos dedicados
a las diversas Regiones españolas (lám. 763), pintados por encargo del
hispanista Huntington para cubrir las paredes de una de las principales salas de la Hispanic Society, y que tan alto ponen el nombre del
artista en Nueva York. Como es lógico, lo regional, con sus trajes y sus
tipos, está impuesto por el encargo, pero lo literario se encuentra plenamente subordinado a su rebosante entusiasmo por la luz y el color.
Con este espléndido conjunto, terminado en 1920, concluye su vida
artística. Enfermo sus tres últimos años, muere en 1923. Capítulo también valioso en su obra es el del retrato.
Mientras Sorolla se deja arrebatar por el entusiasmo por la luz al
aire libre del impresionismo, el vasco Ignacio Zuloaga (1870-1945), durante sus estudios en París, gracias a su propio temperamento vigoroso,
percibe con entusiasmo la reacción en pro de la línea de Toulouse-Lautrec. Zuloaga conquista pronto el estilo rebosante de energía y virilidad
que distinguirá a su obra. Si esas notas tan típicamente españolas las
debe en buena parte a su sangre vasca, el retorno a España y el deseo
de conocerla y de analizarla, propia de su generación, contribuyen en
no pequeña medida a formar su personalidad. Ese deseo le lleva primero por breve tiempo, a Andalucía, pero, sobre todo, a Segovia, donde
vive muchos años. Los temas segovianos inspiran no pocos de sus cuadros más conocidos. Zuloaga, obsesionado por lo característico, se convierte en el pintor de una Castilla tal vez un tanto caricaturizada. En
su gusto por el carácter, como los grandes maestros del pasado, no
retrocede ante lo monstruoso y pinta cuadros como El enano Gregorio
el Botero (1906), con Avila al fondo, y la Enana doña Mercedes (1896),
ante los que no puede por menos de recordarse a Ribera y Carreño.
Ese afán por interpretar el carácter del modelo es también el nervio
del retrato de La familia de mi tío Daniel (1910), del Museo de Boston,
que consagra su fama. Paisajista excelente, dentro de ese mismo tono
fuerte y enérgico que distingue a todo su arte, y que con frecuencia
tan bien cuadra a los escenarios castellanos, suele conceder en sus retratos e historias gran amplitud a los fondos de paisaje. Zuloaga interpreta el alma de sus modelos con sinceridad a veces cruel. En su galería de retratos destacan el de la Condesa de Noailles (1913), el del escritor Barrés (1913) ante una hermosa vista de Toledo, ambos del Museo
de Bilbao; el del torero Domingo Ortega (1945), menos teatral y sin
duda uno de los mejores de toda la pintura española moderna (lámina 765); los varios de su prima Cándida y el de la Duquesa de Alba
(1921). En los últimos años de su vida la paleta de Zuloaga se aclara
notablemente.
468
de c a r l o s
haes
a
regoyos
Muerto en el mismo año que Zuloaga, aunque bastante más joven
que él, José Gutiérrez Solana (1886-1945) es hijo del mismo sentir pesimista del ñn de siglo que inspira buena parte de la obra de aquél. Pero
es temperamento muy diferente y mucho menos equilibrado, y más
que el carácter le preocupa la faceta amarga y dolorosa de la vida, que
llega a obsesionarle hasta hacerle crear un mundo de personajes absortos en su vida interior. La lámina 689 nos muestra su visión del tema
carnavalesco.
Sin la exuberante vitalidad de Sorolla, trabaja en Cataluña, por los
mistóos años, Ramón Casas (1867-1923), formado en París y compañero de Rusiñol en su vida bohemia parisiense. Temperamento artístico
muy finó, dibuja y maneja el pincel con precisión admirable. Cultiva
las vistas de calles y plazas, y pinta excelentes retratos de gran distinción e intenso carácter.
Al mismo tiempo que Sorolla y otros pintores hacen triunfar definitivamente el impresionismo, introdúcense en España en los primeros
años del siglo actual otras fases de la pintura moderna post-impresioriista.
E L PAISAJE. D E CARLOS HAES A REGOYOS.—Paralelamente a este género
de pintura evoluciona la de paisaje, que hemos visto cultivar en el
período romántico a Pérez Villaamil, deformando la naturaleza para
crear efectos teatrales. La renovación del paisaje en el sentido de atenerse a la naturaleza, combinando en el taller los estudios tomados en
el exterior sin violentarlos, es debida a Carlos Haes (1829-1898). Bruselense de nacimiento, pero hijo de padre establecido en Málaga, comienza sus estudios en ésta y se forma en su patria. Nacionalizado español, desde la cátedra de paisaje de la Academia de San Fernando, gan a d a antes de 1860, educa durante el resto de su vida a muchas gene<raciones en el tijo de paisaje imperante en Francia diez años antes.
Con este sentido naturalista recorre España acompañado por sus discípulos, despertando en ellos un interés por este género, que sólo muy
esporádicamente se había dado en nuestra historia pictórica. Su color,
en general, no poco oscuro, se aclara bastante en su época más moderna (lám. 766).
L a reacción contra el paisaje romántico no se reduce a Carlos Haes,
en Madrid. Personalidad singular, que pasa gran parte de su vida fuera
de España, es Martín Rico (1835-1908), que entra en contacto con la
escuela de Barbisón y sufre la influencia de Fortuny, a quien acomp a ñ a en Granada,inundando sus paisajes de luz. En Cataluña, Ramón
M a r t í y / l sin a (1135-1894), aunque cultiva todos los géneros pictóricos.
la
pintura
española
del
siglo
xix
469
interesa especialmente por sus paisajes, también influidos por la escuela de Barbizón. Digno de recuerdo es, por último, en esta primera etapa
del paisaje naturalista, el intento de Casto Plasencia (1846-1890), pintor
de historia, de crear una especie de Barbizón veraniego en el pueblo
asturiano de Muros.
La etapa siguiente de paisajistas formados con Haes está representada por Jaime Morera (1854-1927), Agustín Riancho (1841-1929), Casimiro Sainz (1853-1898) y, sobre todo, por Aureliano de Beruete (184?
1912), que completa sus estudios con Martín Rico y en los museos
europeos. Su paleta, cada vez más luminosa, acusa su admiración por
el impresionismo. Aunque pinta también en el extranjero, sus paisajes
son principalmente castellanos. En Cataluña, Joaquín Vayreda (18431895) descubre la belleza de los paisajes de la región de Olot, convirtiéndose en cabeza de la escuela de ese nombre.
Con Carlos Haes inicia su carrera el asturiano Darío de Regoyos
(1857-1913), que pasa gran parte de su vida en el extranjero, sobre todo
en Bélgica y Francia, donde se incorpora al neoimpresionismo (lámina 684). Es el pintor de los paisajes cantábricos. A esta misma generación, nacida en la sexta década del siglo, pertenece Elíseo Meifrén (18591940), difundidor del estilo impresionista en Cataluña, en el que triunfa
más tarde Joaquín Mir (1873-1940). Pintor de paisaje, cuya personalidad
humana, atractiva y llena de vitalidad, realza su labor artística es, por
último, Santiago Rusiñol (1864-1931), sin duda una de las figuras más
representativas de este momento (lám. 768).
CAPITULO XXVI
LA PINTURA DEL SIGLO X X
Los «FAUVES»: M A T I S S E , ROUAULT Y VLAMINCK.—Entre la serie de grupos que pugnan por abrir nuevos derroteros a la pintura moderna, y
se asignan las más extrañas denominaciones, destaca el capitaneado
por Henri Matisse. Saludados por la crítica del Salón de Otoño de 1905,
en que hacen su presentación, como la «Jaula de Fieras» (Cage aux
fauves), sus componentes reciben el calificativo de «fieras» (fauves),
aunque probablemente les cuadra mejor el de incoherentes e «invertebrados», que también se les da. Matisse, que defiende con el pincel y
con la pluma su credo artístico, propugna, contra lo que considera superficiales encantos del impresionismo, una fuerte configuración interna, oponiendo a lo que denomina la naíure naturelle un estilo plano de
colorido simple y contornos definidos. «Mi sueño —dice— es un arte
lleno de equilibrio y pureza, sin contrastes intranquilizadores que exijan
especia] atención» (lám. 769). Lo decorativo recupera en Matisse parte
del valor perdido. Muere en 1955.
Artista muy influido por Matisse es R. Dufy (1878-1953), que pinta
principalmente escenas de las carreras y de playa.
Al grupo de los «fauves» pertenecen los dos compañeros de Matisse,
Rouault y Vlaminck. Georges Rouault (1871), dedicado en su juventud
a trazar vidrieras, aprende en ellas el arte de simplificar, basado en la
importancia del dibujo y en la intensidad del color que caracteriza
a su obra (lám. 770). Vlaminck (1876), de sangre flamenca, se deja influir por Cézanne, y, aunque sin llegar al grado que Rouault, se distingue por el dramatismo que sabe infundir a sus creaciones, en particular a sus paisajes (lám. 771).
A este momento corresponde el comienzo de la carrera del versátil
Derain (1880), quien después se entregará al cubismo, sin perjuicio de
la
pintura
del
siglo
471
volver más tarde a los modelos de Cézanne. Entre los «fauves» debe
citarse, por último, al holandés Van Dongen (1877), gran colorista. Aunque no es lo mejor de su obra, cultiva con frecuencia el retrato.
El grupo de los «fauves», que figura en vanguardia durante ujios
cinco años, comienza a disgregarse cuando los nuevos discípulos de
Matisse, insatisfechos con el estilo de éste, lo tachan de puramente
decorativo. Es un momento decisivo para el futuro francés de la pintura postimpresionista. Ya hemos visto figurar en el primer plano a
artistas extranjeros de la categoría de Van Gogh. Ahora, la juventud
francesa, al advertir cómo Matisse cierra la puerta a los nuevos vanguardistas, fija su vista en el español Picasso, en quien descubre a un
artista más capaz de abrir derroteros desconocidos a la pintura. Al poner
a la cabeza de su vanguardia a un extranjero, la escuela parisiense da
un paso en pro de su internacionalismo, que será decisivo para su futuro. Desde este momento, sólo debe hablarse de una escuela de pintura
internacional, en la que las mayores novedades se deben a pintores no
franceses. Los franceses representan papel importante en el desarrollo
de los nuevos estilos, pero no son sus inventores.
E L CUBISMO. PICASSO.—Todos los ataques dirigidos contra el impresionismo por sus propios hijos se mantienen, sin embargo, dentro del
culto al color, y parten de ese fondo sensual que nutre siempre a la
pintura en sus épocas más fecundas. Pero esa preocupación por el volumen, la línea y los planos que, sin perjuicio de sus entusiasmos coloristas, hemos visto acusarse en los maestros anteriores, termina por sugerir a algunos pintores una concepción puramente intelectualista d e
su arte.La nueva fórmula artística hace su aparición pública en 1908, y
recibe el nombre de cubismo, del calificativo «cubista» aplicado precisamente por Matisse en tono de censura a los primeros cuadros q u e
ve de este estilo, nombre que los cubistas terminan por aceptar en 1911.
Lo mismo que el impresionismo tiene su teórico en Mauclair, el cubismo lo encuentra en Apollinaire, al que no tardan en agregarse o t r o s
teorizantes. El título del libro de uno de .éstos, El mundo como representación, reflejo de la conocida obra de Schopenhauer, es tan significativo de las nuevas intenciones artísticas como la sentencia de B r a que, uno de los pintores más caracterizados de ellos: «Los sentidos
deforman; el espíritu forma.» El nuevo grupo de pintores sólo quiere
ver en la realidad el reflejo de los volúmenes fundamentales de la geometría del espacio, y en ellos obligan a encajarse a las formas irregulares que la naturaleza ofrece a su mirada. El artista debe partir d e
472
el
cubismo.
picasso
la idea para comprender y dominar la naturaleza. La descomposición
del cuerpo humano en sus volúmenes esenciales tiene precedentes tan
remotos como el propio Durero. Pero, mientras no se llega al convencimiento de que la obra de arte no tiene que reproducir la naturaleza,
y ni siquiera organizaría, el cubismo no logra su pleno desarrollo.
Después de inventada la fotografía, se dice, no precisa copiar la
naturaleza. Es preferible crear una belleza abstracta. Además, el artista
no debe limitarse a pintar lo que le ofrece un solo punto de vista. En
Du cubisme, de los pintores Gleizes y Metzinger, los teóricos del grupo,
se afirma que debe darse la vuelta «en torno al objeto para tomar varias
apariencias sucesivas, que, fundidas en una sola imagen, la reconstituyen». En 1922 escribe Apollinaire que «la geometría es a las artes plásticas lo que la gramática es al escritor», y que así como las tres dimensiones euclidianas no bastan ya a la moderna geometría, los artistas
necesitan lo que en los talleres se denomina «la cuarta dimensión», es
decir, la que permite ver «la inmensidad del espacio eternizado en cualquier sentido en un momento», o lo que es lo mismo, «la dimensión
del infinito». El ambiente estético que reflejan estas ideas sirve de base
no sólo al cubismo, sino a otras tendencias de estos años.
Los colores dominantes en el cubismo son los pardos, verdes, amarillos y grises, renunciándose en ellos a su valor dinámico.
Se discute la fecha del nacimiento del estilo cubista, e incluso si su
iniciación se debe a Picasso o al francés Braque. Parece que las obras
más antiguas de este estilo son las de Picasso, de 1906-1907, que toman
por punto de partida las acuarelas de Cézanne, y en opinión de algún
crítico, reflejan rasgos característicos de no pocos paisajes españoles
en los que el caserío acusa con fuerza sus nítidos volúmenes. Incluso
se ve relacionado el nacimiento del nuevo estilo con su regreso de unas
vacaciones de verano en España. De todos modos, la participación española en el nacimiento y en el triunfo del cubismo es indiscutible, no
sólo por la presencia de Picasso, sino por la colaboración, en Francia,
de numerosos compatriotas suyos, tales como Juan Gris, Zárraga, Ortiz
de Zárate, Picabía, Cossío, Bores y Viñes. La importancia de esa participación no sólo en el cubismo, sino en otros movimientos artísticos del
presente siglo, la reconoce uno de los principales críticos franceses actuales, en estos términos: «Los elementos más revolucionarios y más
anárquicos del arte moderno vienen del otro lado del Pirineo.»
El verdadero definidor y quien hace realmente triunfar al cubismo
es el español Pablo Ruiz Picasso. Nacido en Málaga en 1881 y formado
en Barcelona, se traslada a París, en 1900, y en pocos años logra ponerse
a la cabeza de la vanguardia de la escuela internacional en que ha
la
pintura
del
siglo
473
llegado a convertirse el grupo de pintores franceses y extranjeros radicados en aquella ciudad. Capta con habilidad y rapidez sorprendentes
el ritmo del postimpresionismo y ese espíritu de inquietud y ese ansia
de novedad del momento parisiense. Llevado por él este nuevo estilo
a la cúspide de su fama, le hace sufrir las más variadas mutaciones,
abandonándolas después, para volver a ellas más tarde y tener concentrada sobre sí la atención artística durante medio siglo. La constante
renovación y la inagotable fecundidad de Picasso son uno de los espectáculos más sorprendentes de la pintura contemporánea.
Formado en el ambiente impresionista de fin de siglo, experimenta
a su llegada a París la influencia de Toulouse-Lautrec, pero reacciona
pronto. Durante el primer lustro del siglo nos descubre su cuerda sentimental, cargada de pesimismo, representando con un dibujo fino y
emotivo pobres gentes de cuerpos escuálidos, pero de aire distinguido
y expresión inteligente y melancólica. Los arlequines y personajes de
circo, vistos en su triste realidad, constituyen el tema preferido de este
período, al que por la coloración azul empleada se denomina la «época
azul» (1901-1904) (lám. 775). Poco después, el pesimismo inspirador de
las obras anteriores cede en intensidad, el dibujo se ablanda y con frecuencia el modelado se simplifica. El interés por lo expresivo comienza
a dar paso al interés por lo plástico. Es la llamada «época rosa» (19051906). Coincidiendo con la muerte de Cézanne, el estilo de Picasso principia a transformarse profundamente (lám. 773). En 1904 se ha celebrado la exposición de las obras de aquél, que se repite en los dos
siguientes, y ese mismo año tiene lugar la de los «fauves». Si éstos le
invitan a volver la espalda al naturalismo impresionista, Cézanne, con
su simplificación de la forma, le señala el rumbo hacia los volúmenes
geométricos. Por otra parte, la escultura de los negros, puesta de moda,
le descubre un arte ya muy antiguo, formado sobre esas mismas premisas y dotado de expresión intensa, pero esquematizada. Es la «época
negra», de 1907 y 1908.
En 1907, pinta las Señoritas de Aviñón (lám, 774), del Museo de Arte
Moderno, de Nueva York, obra capital, que con razón se considera el
punto de partida del cubismo. Descompone ¡n ella la realidad y la
reduce a sus formas geometrizadas, rompiende con el objetivismo tradicional e intentando representar la tercera dimensión sin acudir a la
perspectiva. En la vista de Horta (1908) (lám, 777) lleva a su último
extremo el estilo de Cézanne, y a esta época corresponde la formación
del estilo propiamente cubista, que en su primera etapa se denomina
«cubismo analítico» (láms. 778-779). En los aííos sucesivos forma su
474
EL c u b i s m o .
picasso
obra con trozos del modelo previamente analizado y desarticulado;
abate los planos como en los dibujos infantiles y emplea transparencias.
Para realzar por contraste esa nueva realidad y contrarrestar su posible
valor decorativo, introduce trozos de papeles impresos, rejillas de asientos, etc., que pega a la pintura misma. Son los «collages» o parches,
cuyo empleo se generaliza en 1912 (lám. 780). En esta época ha creado
ya el «cubismo sintético» (lám. 781), en el que además el color es cada
vez más monocromo. En el «cubismo hermético» se aleja aún más de
la pintura de asunto, que sólo puede identificarse por algunos signos
esquemáticos sobre una serie de valores puramente plásticos, que hacen
pensar en una composición musical (láms. 782, 783). En las composiciones de «Recortes de papel» (lám. 780) llega, en 1914, a grandes extremos de abstracción, a los que después agrega materiales tan ajenos
a la pintura como la tela, el espejo o la arena. En esto, la crítica contemporánea ve una necesidad lírica de metamorfosear el, destino de
esos materiales. El cubismo de Picasso alcanza su máxima depuración
en el «período cristal» (1916), en el que llega a convertirlo, como se
ha dicho, en un puro juego de formas coloreadas en el espacio. Sirva
de ejemplo el Arlequín, del Museo de Nueva York (1915) (lám. 784).
La permanencia de Picasso en Roma (1917) para preparar la escenografía de un ballet ruso y el contacto con éste, terminan en la
postguerra por llevarle a representar de nuevo la figura humana con
un criterio tradicional, iniciando así «la época clásica» (lám. 785), sin
perjuicio de seguir cultivando el estilo anterior; recuérdese los Tres
músicos, de 1921 (lám. 786). Sus modelos humanos no son ahora los
tipos finos, de la «época azul», sino otros monstruosamente corpulentos, de pies y manos deformes, que repetirán servilmente los picassianos. En 1924, Picasso retorna al estilo plástico puro del cubismo, y pinta bodegones (lám. 787), coincidiendo, como veremos,
con el manifiesto de los superrealistas. El interés por el movimiento
despertado en él por el ballet termina por producir una serie de composiciones dinámicas abstractas que constituyen la «época de Dinard»
(1925-1928), así llamada por la población donde trabaja. Obra representativa es Los tres bailarines (1925) (lám. 789). Sigue otra nueva
etapa, en que metamorfosea la figura humana con una imaginación
lírica ajena a toda razón, dejándose guiar por el inconsciente y por
lo mítico y fabuloso. E s el «estilo escultural» del «período de las metamorfosis» (1929-1931), que coincide con la época en que hace sus
construcciones de h i e r r o con González. Sirva de ejemplo la Mujer a
orillas del mar (1929) (lám. 788).
la pintura
del
siglo
475
En la cuarta década continúa metamorfoseando la figura humana
—en 1931 ilustra unas metamorfosis de Ovidio— sobre la base de líneas curvas, sobre todo elípticas —Mujer con flor (1932) (lám. 791)—,
pero no tarda en manifestar un gusto por, los trazos angulosos, que
desemboca en crueles deformaciones intensamente expresivas —Corrida de toros (1934), La musa (1935) (lám. 792)—. Es el estilo que culmina en Guernica (1937) (lám. 793), que comienza a pintar a los pocos
días de su destrucción, en pleno furor bélico, y que está dotada de un
expresionismo dramático extraordinario. Este expresionismo continúa
inspirando las obras principales del período de la guerra mundial.
Aunque representa la guerra misma, el sentido de la derrota y del
desastre inspira el Gato y el pájaro (1939) y la Calavera del toro (1942)
(láminas 794, 795), sobre el fondo morado del martirio. La paz hace
renacer el optimismo en Picasso y, cuando se retira al Castillo de Antibes (1946), convertido en museo, desarrolla, en una numerosa serie
de composiciones, una sinfonía pastoral de colores claros —amariilo y
el azul, sobre todo— interpretada en el estilo de las metamorfosis curvilíneas (lám. 796). Pero la cuerda trágica no se agota en Picasso.
La guerra del Extremo Oriente le inspira la Matanza de Corea
(1952-1953).
Entre los seguidores del cubismo ya quedan citados Braque (1882)
y el tornadizo Derain. Este lo abandona en 1911; pero, en cambio, se
incorporan a él Gleizes, Meztinger, Delaunay, Léger (lám. 821) y los
españoles Picabía (lám. 740) y Juan Gris (t 1927), seudónimo de José
González (lám. 808). Como grupo conserva su unión hasta 1914. En
1918 el pintor Ozenfant publica ya su Aprés le cubisme. Picasso continúa sú carrera después de esa fecha, abriendo nuevas rutas a la pintura, y algunos de sus compañeros y discípulos introducen novedades
en el cubismo. Así, Delaunay (1885 t 1941), ya en vísperas de la Guerra Europea, enriquece el cubismo, al querer expresar la simultaneidad de las sensaciones coloreadas, e intensificar el movimiento con
espirales y círculos (lám. 797). Es el «Orfismo», que como cubismo
coloreado no produce sus mejores obras hasta después de la guerra.
Debe su nombre a Apollinaire.
P R I M I T I V I S M O . F U T U R I S M O . — L o s veinte años que siguen al cubismo
son fecundos en grupos y tendencias, a veces más teóricas que reales, todos ellos con su correspondiente título. Es la época dorada de
los «ismos».
El interés por el arte de los pueblos primitivos modernos y de los
niños ha hecho valorar a una serie de artistas de formación autodi-
476
primitivismo.
futurismo
dacta, al margen de las academias y del arte de su tiempo. Uno de los
más importantes es Henri Rousseau (1844-1910), llamado también «el
aduanero», que expone en 1886 sus típicas composiciones, henchidas
de imaginación expresada en una forma ingenua. En la Comida del
león, por ejemplo, descubre su nostalgia de la selva tropical (lám. 798).
En esta misma categoría de pintores populares e ingenuos de la
realidad suele incluirse a M. Utrillo (1883), el hijo natural de la modelo de Degas, y después pintora, Suzanne Valladon, y de un padre
alcohólico. Años después le da su nombre el pintor español Miguel
Utrillo. Alcohólico como su padre desde la infancia, mientras su vida
es presa del vicio, pinta vistas de Montmartre, jugosas y llenas de
encanto. Por desgracia, al regenerar su vida, esos valores se amortiguan y su arte pierde atractivo (lám. 731).
En Italia, el movimiento postimpresionista, que toma el nombre
de futurismo, tiene por cerebro al poeta Marinetti, que en 1910 escribe un violento manifiesto contra el estilo tradicional, en el que
aparecen frases como éstas: «Queremos destruir los museos y las bibliotecas. ¡ Vengan los incendiarios con sus dedos oliendo a petróleo!» La principal preocupación de los futuristas, más que la abstracción de las formas de la naturaleza, es el representar el dinamismo de
la vida, expresar sincrónicamente diferentes momentos del movimiento, o, lo que es lo mismo, la simultaneidad, y hacernos ver también el
anverso y reverso de las cosas.
«Una motocicleta de carrera con el cuadro adornado con grandes
tubos como serpientes de aliento explosivo..., una moto rugiente, que
parece correr sobre el estallido de una bomba, es más bella que la
Victoria de Samotracia», son palabras de Marinetti. «Cada objeto,
dice, se revela por las líneas, como se resolvería siguiendo la tendencia de sus fuerzas», y esas «líneas-fuerzas» son las que la sensibilidad
del artista debe descubrir.
Pero las obras creadas por los futuristas apenas son capaces de
expresar plásticamente esos deseos y quedan muy por bajo de sus
teorías. Nada tiene, pues, de extraño, que a los cinco años el grupo de
los futuristas, cuya sede es Milán, haya desaparecido tras las aparatosas nubes de sus violentas soflamas estéticas. Los principales representantes del futurismo son Boccioni (lám. 799), Carrá (lám. 822), Severini y Baila. Títulos significativos de sus obras son Visión simultánea, Traqueteo de la calesa, Lo que nos cuenta el tranvía, etc. Después
de la guerra, el principal superviviente, que es Carrá, abandona las
«líneas-fuerzas» y pinta a le Cézanne.
la
pintura
del
siglo
477
El futurismo no deja de influir en algún cubista, como Gleizes y
Léger (lám. 821) e inspira en Inglaterra el «Vorticismo» de Wyndam
Lewis y su grupo.
EXPRESIONISMO.—Por los años en que los «fauves» comienzan a disgregarse, se forman en Alemania grupos de pintores que no tardan en
figurar en la vanguardia del arte internacional. Tienen como precedente el grupo de Dresde, llamado el Puente, «Die Brücke», fundado
por Schmidt-Rottluft, Kirchner y Heckel. En Berlín fundan (1908) la
Nueva Secesión, Pechstein y el austríaco Kokoschka, y en Munich se
constituye (1909) un grupo que organiza una exposición del arte parisiense de vanguardia —Picasso, Derain, Vlaminck, etc.—, cuyo resultado es el nacimiento, en 1911, del grupo del Jinete azul, «Der Blaue
Reiter», capitaneado por el ruso Vassily Kandinsky (1864-1944) y por
Franz Marc (1880 t 1916). La denominación del grupo se debe al título
de un cuadro de Kandinsky.
El estilo por ellos creado recibe el nombre de expresionismo. A
sus seguidores sólo importa el mundo exterior en cuanto es indispensable para expresar el mundo interior del espíritu. Formula la teoría
el propio Kandinsky, quien, después de una larga vida infecunda, entra, en 1908, en contacto con el neoimpresionismo francés, y termina
creando una pintura expresiva no imitativa, de naturaleza más musical
que pictórica. La pintura, según él, debe descubrir tras la corteza de la
realidad los valores universales y absolutos del espíritu y expresarlos,
con la menor cantidad posible de objetivismo. Debe seguir el camino
de la música, la menos contaminada de objetivismo, ofreciéndose así
a la pintura una nueva vida como actividad espiritual. El artista, nos
dice, debe expresarse a sí mismo. Kandinsky no deforma el objeto
natural, sino que prescinde de él, esforzándose por la abstracción más
absoluta. Su obra literaria De lo espiritual en el arte (1910), es básica
para conocer el arte abstracto. La época creadora de Kandinsky de
mayor actividad está comprendida entre 1911 y 1914, fecha en que la
guerra le obliga a regresar a Rusia (lám. 800).
Franz Marc, cuya corta vida termina con su muerte ante Verdún,
tiene tempranos contactos con los «fauves» y, sobre todo, con los cubistas. Marc habla de la «tercera vista» con que precisa penetrar en
las esencias del mundo interior, y de la necesidad de expresar la arquitectura cósmica de los seres. Así procura expresar «la tigridad» del
tigre por medio de contorsiones plásticas, y hace de los ritmos dinámicos de la fuerza del caballo el tema de varias de sus obras más representativas. Sirva de ejemplo de su estilo la Torre de caballos (1912)
(lámina 801).
478
EL DADAÍSMO
El gran trío de los expresionistas lo completa Kokoschka (1886),
que cultiva el retrato y el paisaje (lám. 804).
A medias, entre el expresionismo y el superrealismo, puede citarse
en este lugar al suizo Paul Klee (1879-1940) (lám. 813).
LA GUERRA DE 1914: E L D A D A Í S M O . — L a guerra de 1914, que pone ñn
o paraliza la producción artística europea, es causa de que surja en
la neutral Suiza un movimiento que inspirará buena parte de la actividd artística posterior.
Es el «dadaísmo», que nace en 1916 en una cervecería de Zurich,
donde se reúnen varios artistas refugiados muy de segunda fila, de
diversos países, que bajo el ambiente de catástrofe de la guerra, adoptan una actividad subversiva, cínica e irreverente, y, en suma, destructora respecto de todo el arte anterior. Toma el nombre de la voz infantil «dada» y tiene por cabeza al rumano Tristán Tzara (n. 1896), artista
insignificante y, por lo demás, desconocido, cuyo principal colaborador es el cubista español Picabía (n. 1878) (lám. 823). Gracias a lo que
la doctrina tiene de destructora, el «dadaísmo» no tarda en recibir
el apoyo de artistas ya famosos como Picasso y Kandinsky. Aunque
se constituyen grupos «dadaístas» en varias capitales europeas, al terminar con la paz de 1918 el pesimismo y el desequilibrio de la guerra,
«dada» se esfuma.
El «dadaísmo», en realidad, es una actitud espiritual y no un estilo.
Pero su actitud en p r o del escándalo y del ridiculizar, que lleva a
Duchamps a poner bigotes a la Gioconda, y a exponer un vaso de noche
bajo el título de Fuente, inspirará al superrealismo. Los espectáculosprovocaciones, que son tan caros al «dadaísmo», se inauguran ya en
1916 en el cabaret Voltaire, en que se convierte la primitiva cervecería
de Zurich.
LA PINTURA DE 1918 A 1940.—Después de la terminación de la guerra,
los pintores franceses continúan cultivando sus estilos anteriores. El
más representativo es Matisse, que vive hasta 1955. Pero quien sigue
figurando a la cabeza de la vanguardia, renovándose constantemente,
es Picasso, y junto a él, son ya extranjeros los que en Francia o fuera
de ella descubren nuevos rumbos a la pintura. Un reputado crítico
francés reconoce que en 1930 el arte de su patria «ha quedado literalmente enterrado bajo u n alud de extranjeros».
La misma sede de los artistas franceses o establecidos en París
deja de ser el Montmartre de los impresionistas, de los «fauves» y del
Picasso creador del cubismo, y se trasladan al Boulevard Montparnas-
la
pintura
del
siglo
479
se, al otro lado del río. Al «Moulin Rouge», de Toulouse-Lautrec, suceden
ahora los cafés de «La Rotonde» y de «Le Dome».
Entre los artistas extranjeros de estilo más personal residentes en
París figura el sefardita italiano Modigliani (1884 t 1920), que se traslada a la capital francesa a poco de cumplir los veinte años. Su vida
de bohemia licenciosa y la ininterrumpida cadena de sus amoríos,
consumen su salud, le alejan del trabajo y le hunden en la miseria más
lamentable. Su obra se reduce a la labor de los últimos años de su
vida y se distingue por su estilo decorativo, de formas muy simplificadas, dominadas, por lo general, por un solo motivo rítmico. La elegancia y la melancolía son notas características de su estilo, muy personal,
aunque intensamente influido en lo formal por el cubismo incipiente
(lámina 802).
Ya queda indicado cómo el cubismo colorista u «orfismo» de Delaunay, que se inicia poco antes de comenzar la guerra, produce ahora sus
mejores obras (lám. 797). A este momento corresponde el «purismo»
de Ozenfant (n. 1886), que dentro de la misma tendencia abstracta
pugna por crear composiciones ordenadas y precisas con mucho dibujo
de aspecto industrial, en las que el objeto es reconoscible por lo general (lám. 811). Le acompaña en esta tendencia el arquitecto Le Corbusier, que cultiva también la pintura. Lothe y la española María Blanchard (1881 t 1932), con su «neocubismo», viran hacia la realidad,
tratando de superponer lo abstracto a lo real (lám. 803).
LA PINTURA ABSTRACTA EN ALEMANIA, HOLANDA Y R U S I A , DE 1 9 1 8 A 1 9 4 0 . —
El estilo expresionista sobrevive a la guerra. Algunos como Beckmann
y, sobre todo, como Grosz, suelen fustigar en sus cuadros el vicio y
la corrupción política, dándose además en sus obras tina curiosa coexistencia de minuciosidad realista y de intensas deformaciones. Consecuencia de la subida al poder del partido Nacionalsocialista, que considera el período posterior a la guerra como «una era de vergüenza de.
Alemania», es la depuración que realiza en 1933 del arte postimpresionista.
Ya queda citada, al tratar de la arquitectura, la escuela de Dessau,
de Walter Gropius, y el papel desempeñado en ella por los pintores
Kandinsky y Klee.
En Holanda, el discípulo de Picasso, Mondrian (1872-1944),produce
ya durante la guerra una pintura abstracta denominada «necplasticismo» de carácter geométrico, en la que procura armonizar rectángulos
y líneas. El manifiesto que publica en París en 1920 influye, sobre todo,
en la arquitectura (lám. 807).
480
el
superrealismo
En Rusia, Malevitch (1878-1935), que se encuentra en contacto con
los cubistas desde 1913, trata de alcanzar una pintura no objetiva, liberada de toda sensación asociativa. Denomina su estilo «suprematismo»
por instaurar, son sus palabras, «la supremacía de la pura sensibilidad».
«El suprematismo —escribe— comprime toda la pintura, reduciéndola
a un cuadrado negro sobre una tela blanca. No tuve que inventar nada.
Lo que yo sentía en mí era la noche absoluta; en ella percibía la creación y le di el nombre de suprematismo. Su expresión es el plano negro
en forma de cuadrado» (lám. 806). Su discípulo Lissitzky convierte la
pintura en geometría. Hacia 1917, los hermanos Nahum Gabo y Antonio
Pevsner, formados en París y Munich, y ya citados como escultores,
crean el «constructivismo», influidos por el cubismo y el futurismo,
que da a la obra pictórica el aspecto de un dibujo o relieve ingenieril
con palancas, ruedas, alambres, planchas de cristal, etc.
En Estados Unidos, el principal representante del arte abstracto es
el alemán Bauer, de formación berlinesa, y en Inglaterra, Nash, que
pinta cuadros de las dos guerras.
E L SUPERREALISMO.—La creación más genuina del período comprendido entre las dos guerras es el superrealismo. Surrealismo es la españolización de la palabra francesa «surrealisme», inventada por Apollinaire, y que equivale a superrealismo o suprarrealismo. Como tantos
Otros movimientos artísticos contemporáneos, da a conocer sus aspiraciones en un manifiesto, que en este caso publica el poeta Andrés Bretón, en 1924, manifiesto de franca inspiración dadaísta.
Su novedad respecto del dadaísmo es de estirpe freudiana, y consiste en conceder a la realidad contemplada en el estado subconsciente
e irracional, sobre todo del sueño, más valor y verdad que a la percibida por los sentidos en estado de vigilia. El superrealismo desea representar esa realidad liberada de la lógica del estado de vigilia, y para
conseguirlo suele seguir el camino del automatismo, que llega a convertir la obra en una especie de cardiograma, y el onírico o del sueño, o
ambos a la vez. La consecuencia inmediata, sobre todo del superrealismo onírico, es la vuelta al objetivismo de Ja pintura de asunto. Una de
las conquistas más bellas del superrealismo onírico son los escenarios
interminables, en los que el ansia de espacio del cuatrocentismo italiano
se carga del sentimiento de la soledad q u e se percibe en el sueño ante
la contemplación de lo infinito. A esos efectos de infinito y de soledad
contribuye el sentido plástico aprendido en el cubismo. Debido a la
inspiración dadaística, el superrealismo centra a veces su interés con
complacencia morbosa en los aspectos más escandalizadores, para el
profano, d e las teorías de Freud sobre la vida erótica.
770-772.—ROUAULT: De
Profundis.—VLAMINCK: Casas
SOLANA: Máscara.
y
árboles, M. de
Rochester.—
773-775.—PICASSO: S e ñ o r a de ( ¡ u u l s . S e ñ o r i t a s de Aviñón. Arlequín.
818-820 —DALÍ : Virgen
de Port Lligat—PORIINARI : Campesinos,
D. RIVERA: N u e v a Escuela, Méjico.
824-826.—MAGRITTE: Minotauro.—TANGUY : A pocas h o r a s del
..•!..
ERMsr: Célebes,
M. de N.
verano.-
York
la
pintura
del
siglo
481
Aunque se burla del superrealismo, el italiano Chirieo (n. 1888), formado en Alemania y en contacto con los cubistas, cultiva algunos de
los valores de la nueva tendencia con anterioridad al manifiesto de 1924.
La influencia de lo onírico es sensible en algunas de sus obras, en las
que suele representar estatuas y arquitecturas en grandes espacios
abiertos. El mismo califica su pintura de «metafísica» (lám. 805). El
superrealismo del judío ruso Marc Chagall (n. 1887), que pasa en París
la mayor parte de su carrera artística, tiene un tono alegre, popular
y hasta infantil, de cuento de hadas, que permite a los seres humanos
caminar por el cielo y a los animales leer. Los expresionistas alemanes
suelen considerarlo también de su grupo (lám. 815).
El superrealismo automatista tiene uno de sus principales representantes en el español Miró (n. 1893), quien, no obstante haber sido excomulgado por Bretón en 1929, se continúa considerando miembro de la
escuela. «Mi pintura —escribe el mismo Miró— está siempre concebida
en un estado de alucinación resultante de un choque objetivo o subjetivo, del cual yo soy totalmente irresponsable.» Las pinturas de Miró
alcanzan alto grado de abstracción, distinguiéndose además por el valor
decorativo de la composición (lám. 816).
Semejante a Miró en el arte de simplificar y en la precisión de los
contornos es el alsaciano alemán Hans Arp (n. 1887) (lám. 812). Con esta
tendencia se relaciona también el suizo Klee (n. 1879), que, como aquél,
procede del expresionismo (lám. 813).
Frente al automatismo y a la abstracción de Miró y Arp, distingüese
la generación más joven de René Magritte (n. 1898) (lám. 824), Ivés
Tanguy (n. 1900) (lám. 825) y el español Salvador Dalí (n. 1904), por su
interés por lo onírico. A Dalí se deben algunos de los mejores y más
típicos escenarios creados por el estilo, donde hacen alarde de su soledad, con vigoroso valor plástico, seres intensamente metamorfoseados,
a veces con crueldad picassiana (lám. 810). Dalí es técnico extraordinario, en el que se funde la minuciosidad del miniaturista con el sentido
de la calidad de los maestros menores holandeses. Después de un largo
período de inspiración dadaística, en el que lo erótico alcanza a veces
extremos ejemplares, ha sucedido un interés por el clasicismo renacentista (1937-1938) —Bretón califica ahora su técnica de ultrarretrógrada y académica— y por el género religioso, en que ha producido
obras como el Crucifijo sobre el mundo (lám. 809) con admirable paisaje, y la Virgen de Port Lligat, de vieja solera iconográfica (lám. 818).
Entre las obras anteriores, recuérdense La sangre más dulce que la miel
y El tiempo destructor (lám. 814).
482
El
obras
De
de un
la escuela
mejicana
superrealismo invade el campo del cine, una de cuyas primeras
de ese estilo es Le Chien andalou, del español Buñuel.
los superrealistas alemanes, merece recordarse Max Ernst, autor
Tratado de pintura superreálista (lám. 826).
LA ESCUELA M E J I C A N A . — E n América, la novedad del siglo actual en el
campo de la pintura es el nacimiento de la escuela mejicana.
Formada en los años en que las vanguardias artísticas europeas se
dividen entre la abstracción y el superrealismo, la escuela mejicana prefiere el estilo tradicional, aunque simplificando el modelo natural para
intensificar el valor de la forma. Recuérdese que la primera visita de
Rivera, uno de sus fundadores, coincide con el «descubrimiento» de
Cézanne y el nacimiento del cubismo. El triunfo de la Revolución mejicana de 1910, en gran parte de signo socialista, y el encargo por el
gobierno, unos diez años más tarde, de una numerosa serie de grandes
pinturas murales, son decisivos para la formación de la escuela y para
el carácter de su pintura. Gracias a esos encargos, la pintura mejicana
es, sobre todo, mural, y a ello debe en no pequeña medida su tono grandioso y su monumentalidad. Nacida al servicio de la Revolución, buena
parte de sus creaciones cantan las conquistas sociales y políticas de
ésta, mezcladas con fobias de inspiración indigenista y antirreligiosa,
de signo dadaísta. La decisión gubernamental de decorar con grandes
composiciones murales los edificios públicos, coincide con el regreso
a Méjico de Rivera y Siqueiros desde Europa, y de Orozco desde los
Estados Unidos.
Diego Rivera (1886 t 1957), después de recorrer parte de Europa,
llega en 1910 a París, donde participa del entusiasmo general de Cézanne y cultiva la amistad de Picasso, de quien se dice discípulo. Para su
porvenir es decisivo el estudio que hace en 1920, en Italia, de los frescos trecentistas, en particular de Giotto. Reintegrado a su patria, se
incorpora a la política socialista en el poder, entusiasmo político que le
lleva más tarde al comunismo. No obstante haber cultivado el cubislmo,
al recibir los encargos gubernamentales, su arte vuelve a la tradición
naturalista, esforzándose por alcanzar una grandiosidad a tono con las
proporciones de los muros cuya decoración se le confía. Ello le lleva
a simplificar las formas en las que, si no faltan ecos del estilo picassiano de estos años, se siente sobre todo el recuerdo de los grandes fresquistas del pleno Renacimiento. Déjase sentir esa influencia más en la
figura que en el arte de componer, agobiado casi siempre por una locuacidad de primitivo, que le impide crear composiciones monumentales
y grandiosas. La alegoría y el retrato desempeñan en su obra papel muy
la
pintura
del
siglo
483
importante, y su verdadero mérito está en la vida y energía que sabe
infundir a no pocas de sus figuras y grupos.
De 1922 es la alegoría de la Creación, de la Escuela Preparatoria,
y de 1923 la importante serie de frescos de los patios de la Secretaría
de Educación, dedicados al Trabajo, a las Fiestas, a las Ciencias y a
las Artes. Los títulos de algunas de las composiciones, como El reparto
de las tierras, La liberación del peón y La maestra rural, son claros
ecos de los afanes de la Revolución. Los frescos de la Sala de Actos de
la Escuela de Agricultura de Chapingo, que hace después, se considera
de lo mejor suyo como concepción de conjunto. Los de la Casa de
Cortés, de Cuernavaca (1930), en los que pinta al conquistador esclavizando al indio con el látigo, y a Morelos y Zapata como sus libertadores, son, por su contenido, un insulto a la memoria del gran hombre
que hiciera construir el edificio, que no habla en pro de la sensibilidad
histórica ni de la ecuanimidad .y elegancia espiritual de quienes los han
inspirado. En el Museo de Detroit (1932), que le confía la decoración
de un patio, hace el retrato de la Ciudad, sede del maqumismo. En los
muros de la escalera del Palacio del Gobierno, antiguo de los Virreyes,
pinta a manera de tríptico gigantesco: el Méjico antiguo, la Historia
de Méjico desde la Conquista hasta la Revolución, que ocupa el centro, y el Mundo de hoy y de mañana (lám. 820).
Artista de más personalidad es José Clemente Orozco (n. 1885-1949),
que no visita Europa hasta después de cumplir los cuarenta y cinco
años. Orozco, que es un testigo entusiasta de la Revolución, con la que
colabora desde la prensa con sus caricaturas, es un excelente y vigoroso
dibujante que avanza más que Rivera en el proceso simplificador de la
forma. Su dramatismo hondo y desgarrador, que de haberlos conocido
se diría aprendido en los frescos de Signorelli, se expresa en escorzos
violentos y con personajes vigorosos, de nervios en tensión a punto
de dispararse, y todo ello con simplicidad de medios admirable. Su
arte hace sentir más intensamente que el de Rivera el torrente arrollador de la Revolución, los horrores de la guerra, el ímpetu del soldado
del pueblo, el dolor de los explotados y de los pobres, la insolencia y
el orgullo de los ricos, etc. (lám. 817).
Entre los frescos que pinta para la Escuela Preparatoria (1922) figuran La destrucción del Viejo Orden y la Trinchera, ésta, pletórica de
energía. Como Rivera, deja también importantes composiciones murales en los Estados Unidos. Recuérdese, en el Pomona College, de California, la de Prometeo y, en Hannover, la Partida de Quetzalcoatl, rebosante de dinamismo, y Cristo destruyendo su cruz, donde refleja el amargo pesimismo que inspira su obra. La fuerza expresiva de Orozco culmi31*
484
la
escuela
mejicana
na en las pinturas que hace en Guadalajara, su patria (1936-1939). Figuran entre ellas el Circo político, del Palacio de Gobierno, y la hermosa
serie de frescos de la iglesia del Hospicio, donde desarrolla temas como
la España mística y la España guerrera.
Algo más joven que Rivera y Orozco, David Alfaro Siqueiros (nacido en 1886), pertenece también a esta etapa creadora de la escuela.
En América del Sur, la figura más destacada es el brasileño Cándido
Portinari (n. 1903), hijo de italianos, que visita Europa ya cumplidos
los veinticinco años. Suele pintar escenas de trabajadores brasileñas
blancos y de color, de inspiración social (lám. 819).
ILUSTRACIONES
SUPLEMENTARIAS
Capítulo I.
Storia dell, Arte Italiana. Milán. Ilocppli. 9 vols., divididos en varias partes cada uno. Comprende hasta el siglo xvi.
R I C C I : Baukunst
der Renaissance
in Itallen. Stuttgart, 1 9 2 0 - 1 9 2 8 . Hoffmann. 2 vols.
B E R L I N E R : Modelos
ornamentales
de los siglos XV al XVIII. Barcelona. Labor.
2 vols.
VENTURI:
Capítulo II.
Arquitectura
plateresca.
Madrid, 1945. Consejo Superior de Investigaciones.
2 vols.
G Ó M E Z M O R E N O : Las águilas
del Renacimiento
español. Ordóñez, Siloé,
Machuca,
Berruguete.
Madrid, 1941. Consejo Superior de Investigaciones.
L A M P É R E Z : Arquitectura
civil española. Madrid, 1952. 2 vols.
S C H U B E R T : Historia
del Barroco en España. Madrid, 1924. Calleja. (Para El Escorial.)
R U I Z A R C A U T E : Juan de Herrera.
Madrid, 1936. (Para los proyectos de El Escorial.)
C H U E C A : La catedral
de Valladolid.
Madrid, 1947. Consejo Superior de Investigaciones.
CAMÓN:
ANGULO:
Historia
del Arte
hispanoamericano.
Barcelona, 1945. Salvat. Vol I.
Capítulo III.
Storia dell, Arte Italiana. Milán. Hoeppli. 9 vols. Comprende hasta el siglo xvi.
Existen volúmenes dedicados a los principales escultores del Renacimiento e n
las conocidas series siguientes, en las que suelen incluirse, además, otros dedicados a pintores y arquitectos.
Klassiker
der Kunst. Stuttgart. Hay edición francesa de varios de sus volúmenes.
I Grandi artista Italiani. Bérgamo. Shcroll. Viena. Phaidon. Londres. Cres. París.
Series análogas, pero en 8.°, son las de: Gowans Londres y París. Braun. París.
Astra. Florencia, etc.
VENTURI:
Capítulo IV.
WEISE:
Spanische
V-
Plastik
aus
Sieben
Jahrhunderten.
Reutlingen,
1925.
Gryphius
Verlag. 5 vols.
G Ó M E Z M O R E N O : Las águilas
del Renacimiento
español. Madrid, 1 9 4 1 . Consejo Superior de Investigaciones. (Para Ordóñez, Siloé y Berruguete.)
L O Z O Y A : Escultura
de Carrara en España. Madrid, 1 9 5 7 . (Colección «Artes y Artistas».)
H E R N A N D E Z P E R E R A : Escultores
florentinos
en España. Madrid, 1957. (Colección «Artes y Artistas».)
Bartolomé
Ordóñez. Madrid, 1956. (Colección «Artes y Artistas».)
Berruguete.
Madrid, 1927.
Cossío: Alonso Berrugete. Valladolid, 1948.
G A R C Í A C H I C O : Juni. Valladolid, 1949.
M A R T Í N G O N Z Á L E Z : Esteban
Jordán. Valladolid, 1952.
C A M Ó N : Juan de Ancheta.
Pamplona, 1 9 4 3 .
A N G U L O : La escultura
en Andalucía.
Sevilla, 1927-1940. Laboratorio de Arte. (Para
Perrin, Balduque, Vázquez.)
A B I Z A N D A : Damián
Forment. Barcelona, 1942. Ediciones Selectas.
I B Á Ñ E Z M A R T Í N : Gabriel
Yoly. Madrid, 1956. (Colección «Artes y Artistas».)
GÓMEZ
MORENO:
ORUETA:
Capítulos V y VI.
Storia deü' Arte Italiana. Milán. Hoeppli. 9 vols.
The Italian Schools of Painting. La Haya, 1 9 2 3 - 1 9 3 5 . Martinus Nijhoff.
17 vols.
Sólo comprende hasta fines del siglo xv.
Véanse las series citadas en el capítulo III.
S Á N C H E Z C A N T Ó N : El Museo
del Prado. Madrid, 1 9 4 9 . Peninsular.
VENTURI:
VAN
MARLE:
Capítulo VII.
Die Altniederlandische
Malerei. Berlín, 1 9 2 4 . Cassirer,
Les primitfs Flamands. Bruselas, 1 9 1 2 . Van Oest.
C A N T Ó N : El Museo
del Prado. Madrid, 1 9 4 9 . Peninsular.
FRIEDLANDER:
14
FIERENS
4
SANCHEZ
GEVAERT:
vols.
vols.
Capítulo VIII.
A History
Historia
GUDIOL y AINAUD:
A I N A U D : Huguet.
of Spanish Painting. Cambridge, 1 9 3 0 - 1 9 4 1 . Vols. II-VIII.
de la pintura gótica en Cataluña. Barcelona, 1 9 4 3 .
Huguet. Barcelona, 1 9 4 8 . Instituto Ametller.
Madrid, 1 9 5 5 . (Colección «Artes y Artistas».)
G Ó M E Z M O R E N O Y S A N C H E Z C A N T Ó N : El retablo
de la catedral vieja de
Salamanca.
Madrid, 1928. (Publicado como artículo en Archivo Español de Arte, 1928.)
S Á N C H E Z C A N T Ó N : El retablo
¿e Isabel la Católica. Madrid, 1930. (Publicado c o m o
artículo en Archivo Español de Arte, 1 9 3 0 . )
G A Y A : Fernando
Gallegos. Madrid, 1 9 5 9 . (Col. «Artes y Artistas».)
POST:
GUDIOL:
Capítulo I X
A History of Spanish Painting. Cambridge, 1 9 4 7 . Vols. I X - X I . Sólo comprende el primer tercio del siglo.
T O R M O : Rodrigo
de Osona. Madrid, 1 9 3 3 . (Publicado como artículo en Archivo Español de Arte, 1 9 3 3 . )
U T N E Z : Berruguete.
Madrid, 1 5 3 5 . Espasa-Calpe.
A N G U L O : Berruguete
en Paredes de Nava. Barcelona, 1 9 4 6 . Juventud.
A N G U L O : Alejo Fernández.
Sevilla, 1 9 4 6 . (Colección «Artes y Artistas».)
A N G U L O : Pedro
de Campaña.
Sevilla, 1 9 5 1 . (Colección «Artes y Artistas».)
I G U A L : Juan de Juanes.
Barcelona, 1 9 4 3 . Ediciones Selectas.
B E R J A N O : El Divino
Morales. JMadrid, 1 9 2 1
G A Y A : Luis de Morales.
Madrid, 1 9 6 1 . (Col. «Artes y Artistas».)
B E R U E T E : Conferencias
de Arte. Madrid, 1 9 2 4 . (Sánchez Coello y Pantoja.)
Juan Pantoja de la Cruz. Madrid. Colección Estrella.
Z A R C O : Pintores
españoles
de El Escorial. Madrid, 1931. Instituto Valencia de Don
Juan.
POST:
Cossío: El Greco. Madrid, 1908. V. Suárez. 2 vols.
C A M Ó N : El Greco.
Madrid, 1950. Espasa-Calpe. 2 vols.
GÓIWEZ M O R E N O : El Greco.
Barcelona, 1 9 4 3 . Ediciones Selectas.
ANGULO : Historia
del Arte hispanoamericano.
Barcelona, 1950. Salvat. Vol. II.
Capítulo X.
(Véase la nota al capítulo III.)
Capítulo XI.
(Véase la nota al capítulo XVII del t o m o I.)
Cerámica andaluza. Sevilla, 1948. Laboratorio de Arte. 2 vols.
S Á N C H E Z C A N T Ó N : Los Arfes. Madrid, Calleja.
SANCHO:
Capítulo XII.
R i c a : Baukunst der Barockzeit
in Italien. Stuttgart, 1922. Hoffmann.
B E R L I N E R : Modelos
ornamentales
de los siglos XV al XVIII. Barcelona.
2 vols.
Labor.
Capítulo XIII.
Historia del Barroco en España. Madrid, 1 9 2 4 . Calleja.
Arquitectura
civil española. Madrid, 1 9 2 2 , 2 vols.
B O N E T : Iglesias
Barrocas madrileñas.
Madrid, 1 9 6 1 . (Col. «Artes y Artistas».)
C H A M O S O : La Arquitectura
Barroca en Galicia. Madrid, 1955. (Colección «Artes y
Artistas».)
S A N C H O : Arquitectura
Barroca sevillana.
Madrid, 1952. Consejo Superior de Investigaciones.
A N G U L O : Historia
del Arte hispanoamericano.
Barcelona, 1950. Salvat. Vol. II.
K E L E M E N : Baroque
and Rococo in Latin American.
Nueva York, 1951. MacMilIan.
T O U S S A I N T : Historia
del Arte colonial en México. Méjico, 1948.
W E T H E Y : Colonial
Architecture
in Perú. Cambridge, 1944. Harvard.
W E I S S : Arquitectura
cubana colonial. La Habana, 1936. Cultura.
B U S C H I A Z Z O : Estudios
de arquitectura
colonial. Buenos Aires, 1944.
Documentos
de Arte colonial sudamericano.
Buenos Aires, 1944-1950. Academia Nacional de Bellas Artes. 7 vols.
M A R C O : Arquitectura
Barroca en el Perú. Madrid, 1957. (Colección «Artes y Artistas».)
SCHUBERT:
LAMPÉREZ:
Capítulo XV.
Spaniche
5 vols.
WEISE:
Plastik
aus
sieben
Jahrhunderten.
Reutlingen,
1925.
Gryphius.
M O R E N O : Alonso
Cano. Madrid, 1926. (Publicado como artículo en Archivo
Español de Arte.)
A N G U L O : La escultura
en Andalucía. Sevilla, 1 9 2 7 - 1 9 4 0 . Laboratorio de Arte. 3 vols.
H E R N Á N D E Z : Martínez
Montañés. Sevilla, 1 9 4 9 . (Colección «Artes y Artistas».)
GÓMEZ M O R E N O : Martínez
Montañés. Barcelona, 1 9 5 2 . Ediciones Selectas.
GÓMEZ M O R E N O : Gregorio
Fernández. Madrid, 1 9 5 3 . (Colección «Artes y Artistas».)
W E T H E Y : Alonso
Cano. Princeton, 1 9 5 5 .
M A R T Í N E Z C H U M I L L A S : Alonso
Cano. Madrid, 1 9 5 0 .
O R U E T A : Pedro
de Mena.-Madrid,
1914. Centro de Estudios Históricos.
•
GALLEGO: José de Mora. Granada, 1925.
S Á N C H E Z L A R A : Salzillo.
Madrid, 1937. Editora Nacional.
D I G A R D : Les Jardins
de la Granja et leurs sculptures.
1934.
GÓMEZ
Capítulos XVI y XVII.
(Véase la nota al capítulo III.)
C A N T Ó N : El Museo
del Prado.
SANCHEZ
Madrid, 1949. Peninsular.
Capítulo XVIII.
Francisco Ribalta. Cambridge, 1938.
Barcelona, 1 9 4 8 .
M A Y E R : Jusepe
de Ribera. Leipzig, 1 9 2 3 . Hiersemann.
G U E T R A P I E R : Ribera.
Nueva York, 1952. Hispanic Society.
S A N T A M A R I N A : José de Ribera.
Barcelona, 1942. Ediciones Selectas.
M A Y E R : Die Sevillaner
Malerschule. Leipzig, 1 9 1 1 . Klinkhardt.
CASCALES: Zurbarán.
Madrid, 1 9 3 1 .
K E H R E R : Francisco
de Zurbarán. Munich, 1918.
G A Y A : Zurbarán.
Barcelona, 1948.
S O S I A : Zurbarán.
Londres, 1955.
G U I N A R D : Zurbarán.
París, 1962.
ALLENDE S A L A Z A R : Velázquez.
Stuttgart. (Serie Klassiker der
Kunst.)
J U S T I : Velázquez.
Madrid, 1 9 5 3 . Espasa-Calpe.
L A F U E N T E : Velázquez.
Barcelona, 1944. Londres, 1943.
G U E T R A P I E R : Velázquez.
Nueva York, 1948. Hispanic Society.
M A R T Í N E Z C H U M I L L A S : Alonso
Cano. Madrid, 1950.
W E T H E Y : Alonso
Cano. Princeton, 1955.
A N G U L O : José Antolínez•
Madrid, 1957. (Colección «Artes y Artistas».)
G A Y A : Claudio
Coello. Madrid, 1957. (Colección «Artes y Artistas».)
B E R J A N O : Carreño.
Madrid.
T O R M O : Cerezo.
Madrid, 1927. (Publicado como artículo en Archivo
Arte, 1927.)
M A Y E R : Murillo.
Stuttgart. (Serie de los Klassiker der
Kunst.)
M U Ñ O Z : Murillo.
Roma, 1 9 4 1 .
GESTOSO: Valdés
Leal. Sevilla, 1 9 1 8 .
B E R U E T E : Valdés
Leal. Madrid, 1 9 1 1 .
G U E T R A P I E R : Valdés
Leal. Nueva York, 1 9 6 1 . Hispanic Society.
M O R E T : Floreros
y bodegones en la pintura española. Madrid, 1 9 4 0 .
FITZ
DARBY:
ESPRESATI:
Ribalta.
Español
de
Capítulo XIX.
Pintores españoles del siglo XVIII. Barcelona, 1 9 4 6 .
Antonio Viladomat.
Barcelona, 1 9 4 7 .
SÁNCHEZ
CANTÓN: J. B. Tiépolo
en España. Madrid, 1953. (Colección «Artes y Artistas».)
S A N C H E Z C A N T Ó N : A. R. Mengs. Madrid, 1929. Museo del Prado.
DELGADO: Luis Paret.
Madrid, 1956.
M A Y E R : Goya. Barcelona, 1925.
B E R U E T E : Goya. Madrid, 1917-1918.
S Á N C H E Z C A N T Ó N : Goya. Madrid, 1951.
VELASCO: Grabados
y litografías de Goya. Madrid, 1928.
S A N C H E Z C A U T Ó N : LOS
Caprichos. Barcelona; 1949.
L A F U E N T E : Los desastres.
Barcelona, 1952.
C A M Ó N : LOS disparates.
Barcelona, 1950.
S A M B R I C I O : Tapices
de Goya. Madrid, 1948
AGUILERA:
BENET:
Capítulo XX.
(Véase la nota al capítulo III.)
Capítulo X X I .
(Véase la nota al capítulo III del t o m o I.)
La porcelana
europea. Barcelona. 1 9 5 2 .
C O N D E DE C A S A L : La cerámica
de Alcora. Madrid, 1945. Consejo Superior de Investigaciones.
C E R V A N T E S : Loza poblana.
Méjico.
OLIVAR:
ANGULO:
La cerámica
de Puebla.
Madrid, 1946. Escuela de Artes y Oficios.
Capítulo XXII.
S C H U B E R T : Historia
del Barroco en España. Madrid, 1924. Calleja.
(Véase para el arte hispanoamericano el final de la nota al capítulo XIII.)
C H U E C A : Villanueva.
Madrid, 1 9 4 9 .
R A F O L S : Antonio
Gaudí. Barcelona, 1 9 2 9 .
GINER:
Cincuenta
años
de arquitectura
española.
Méjico, 1952.
Capítulo X X I I I .
P A R D O : Escultores
del siglo XIX (España). Madrid, 1 9 5 1 .
Q U E V E D O : Mariano
Benlliure. Madrid, 1 9 4 7 .
P A R D O : Escultura
neoclásica española. Madrid, 1958. (Colección «Artes y Artistas».)
G A Y A : Escultura
española contemporánea.
Madrid, 1957.
H O F F M A N : La escultura
contemporánea.
Barcelona, 1959.
Capítulo XXIV.
(Véase la nota al capítulo III.)
Historia
de la pintura moderna.
Impresionismo.
Barcelona, 1952. Omega.
Histoire de la peinture Modeme. Ginebra-París, 1949-1950. Skira, 3 vols.
Serie Skira: Le goüt de notre temps. Ginebra, 1955. Leymarie:
L'impressionisme.
Bataille: Manet. Romart: Renoir. Fosca: Degas. Estienne; Van Gogh. Raynal:
Cézanne.
BENET:
Capítulo XXV.
Véase la Colección Estrella (Vicente López, Federico de Madrazo, Pérez Villaamil,
Alenza, Rosales, Sorolla) y las m á s recientes:
Todo para todos. Buenos Aires. Poseidón.
Iberia. Barcelona. Joaquín Gil.
Poliedro. Barcelona. Omega.
B E R U E T E : La Pintura
española en el siglo XIX. Madrid, 1 9 2 6 .
Vn siglo de Arte español, 1 8 5 6 - 1 9 5 6 . Madrid, 1 9 5 6 .
B A L S A DE LA V E G A : Eugenio
Lucas. Madrid, 1 9 1 1 .
G U E T R A P I E R : Eugenio
Lucas. Nueva York, 1 9 4 0 .
P A N T O R B A : Sorolla.
Madrid, 1 9 5 3 .
L A F U E N T E : Zuíoaga.
Madrid.
Capítulo XXVI.
Historia de la pintura moderna. Barcelona, 1954.
La peinture jrangaise. Les contemporains.
París, 1949.
B E N E T : Historia
de la pintura moderna. Simbolismo.
Barcelona, 1953.
L A S S A I G N E : Dufy.
Ginebra, 1 9 5 4 . Skira.
E S T I E N N E : Gauguin.
Ginebra, 1 9 5 3 . Skira.
R A Y N A L : Picasso.
París, 1 9 5 3 . Skira.
C A M Ó N : Picasso
y el Cubismo. Madrid, 1 9 5 6 »
F E R N A N D E Z : Arte
moderno y contemporáneo
de México. Méjico, 1 9 5 2 .
C A S S O U : Panorama
de las artes plásticas
contemporáneas.
Madrid, 1 9 6 0 .
CHENEY:
HUYGHE:
INDICE
Págs.
Cap.
»
I.—Arquitectura del R e n a c i m i e n t o e n Italia
5
II.—Arquitectura del R e n a c i m i e n t o e n E s p a ñ a
26
»
III.—Escultura del R e n a c i m i e n t o e n Italia
56
»
I V — E s c u l t u r a del R e n a c i m i e n t o e n E s p a ñ a
71
»
»
»
V.—Pintura del R e n a c i m i e n t o e n Italia h a s t a fines del siglo xv ...
VI.—Pintura
VII:—Pintura
del
Renacimiento
flamenca
en
Italia
durante
el
siglo
xvi
...
y holandesa
135
V I I I — P i n t u r a e s p a ñ o l a de l o s siglos x i v y xv
»
I X — Pintura
española
del
siglo
xvi
y
portuguesa
150
de
los
siglos
xv y x v i
»
»
»
171
X.—Pintura a l e m a n a y f r a n c e s a
XI.—Artes industriales del R e n a c i m i e n t o
XIII.—Arquitectura
»
X I V . — E s c u l t u r a barroca
»
»
204
211
XII.—Arquitectura barroca
»
»
220
barroca e s p a ñ o l a
234
267
X V . — E s c u l t u r a barroca e s p a ñ o l a
274
X V I — P i n t u r a barroca italiana
XVII.—Pintura barroca
flamenca
290
y holandesa
302
» XVIII.—Pintura e s p a ñ o l a del siglo x v i i
»
»
»
»
324
X I X . — P i n t u r a e s p a ñ o l a del siglo x v n i
365
XX.—Pintura f r a n c e s a e inglesa
378
XXI.—Artes industriales de l o s siglos
XVII
y
389
XVIII
XXII.—Arquitectura desde el n e o c l a s i c i s m o h a s t a el siglo x x
400
» X X I I I . — L a escultura desde el n e o c l a s i c i s m o h a s t a el siglo xx
» X X I V . — P i n t u r a f r a n c e s a e inglesa d e s d e el n e o c l a s i c i s m o hasta
del siglo x i x
»
89
113
438
XXV.—La pintura e s p a ñ o l a del siglo x i x
» XXVI.—La p i n t u r a del siglo x x
Ilustraciones s u p l e m e n t a r i a s
422
fines
'.
456
470
485