Jara Caballero, Maria
Jara Caballero, Maria
Jara Caballero, Maria
TRUJILLO – PERÚ
2018
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
TRUJILLO – PERÚ
2018
2
3
DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD
Yo, MARÍA DEL PILAR JARA CABALLERO estudiante del Programa Académico
de Segunda Especialidad de Educación Inicial la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Tumbes.
5. Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falsificados, ni
duplicados, ni copiados.
Firma
MARÍA DEL PILAR JARA CABALLERO
4
Dios, que nos permite seguir luchando para mejorarnos cada día, para desarrollar
mejores procesos de enseñanza y aprendizaje, que conlleven la mejora de la calidad
educativa en nuestra provincia
5
ÍNDICE Pág.
DEDICATORIA……………………………………………………….. 2
ÍNDICE……………………………………………………………….. 3
RESUMEN……………………………………………………………… 6
INTRODUCCIÓN……………………………………………………… 7
6
RESUMEN
7
INTRODUCCIÓN
“Enseñar arte a otros no es algo nuevo. Ya los antiguos griegos en su época dividían
las artes en superiores e inferiores. Las artes superiores englobaban aquellas que
ponían en práctica del sentido de la vista y del oído. En el caso de las artes inferiores,
estas eran las que hacían referencia al sentido del olfato, del gusto y del tacto”
(Sánchez, 2019, párr. 5).
“En sí, el arte es una actividad que el hombre realiza con el propósito de transmitir o
experimentar una sensación. Esto se refleja en un conjunto de obras que manifiestan
diferentes tendencias o estilos”. (Sánchez, 2019, párr. 2)
“Al contrario de lo que muchas veces se ha creído, el arte no es un asunto que se debe
tomar a la ligera, ya que constituye un elemento fundamental en la formación de los
niños. De hecho, enseñar arte abre el camino a la enseñanza de valores”. (Sánchez,
2019, párr. 4)
“En otros términos, el arte –con sus materiales, procedimientos y códigos en el marco
de una cultura– se constituye como un conjunto específico de saberes integrado por
diversos lenguajes simbólicos, cuyo aprendizaje contribuye al desarrollo del
pensamiento abstracto crítico y divergente, a la apropiación de significados y valores
culturales y a la construcción de nuevos significados. El discurso artístico nunca es
totalmente agotado desde una interpretación literal. Por el contrario, es propio del arte
9
eludir, ocultar, sugerir, metaforizar. La actitud interpretativa atraviesa la totalidad del
proceso artístico: desde el momento de la producción de la obra hasta que ésta, una
vez concretada, inicia el diálogo con el público. Así, “ejecutante – interprete musical”,
“el director coral u orquestal”, “el regiser” “el director de cine o de teatro” , “el actor”,
“el bailarín” y aún “los diseñadores” y los realizadores artísticos – compositores,
artistas plásticos, etc. también son intérpretes en tanto “producen”, porque eligen,
seleccionan, deciden los recursos y los criterios con los que cuenta para producir la
obra. En otras palabras, interpretan realidades”. (Edufis, 2012, pp. 90-91)
10
de arte (única e irrepetible) lo que su subjetividad les dicta y a quienes la sociedad
nunca termina de comprender. (Edufis, 2012, p. 91)
“La validación social de la visión moderna (puesta en evidencia por el hecho de que
se acepta como “natural” que haya personas dotadas desde su nacimiento para el arte
y otras que no lo están) permanece hasta hoy y como tal está presente en el sistema
educativo formal”. (Edufis, 2012, p. 91)
“Reflexionar acerca de este modelo, importa en tanto permite entender que el arte
ofrece a todas las personas, desde temprana edad, una forma de acceso al conocimiento
y a la cultura. También permite poner en primer plano el contexto histórico, social y
cultural propiciando el desarrollo de estrategias didácticas y metodológicas con fuerte
anclaje en la realidad cultural más próxima”. (Edufis, 2012, p. 92)
11
Renacimiento italiano, como Leonardo De Vinci. En términos generales, este arte se
ha desarrollado en función de las condiciones de existencia de cada época, de cada
cultura y de los progresos y conocimientos acerca de los instrumentos y técnicas
utilizadas por los artistas”. (Segundo, 2010, p. 5)
12
del fresco en los muros, al temple (en cuadros) y la encáustica en retratos. En el arte
de la Edad Media se destacan los mosaicos, muchos de ellos realizados con vidrio
esmaltado, cortados en pequeños trozos, sobre un fondo dorado. Hasta el siglo XV, las
pinturas de tamaño grande todavía se ejecutaban al temple, esto es, con pigmentos
molidos y mezclados con algún aglutinante; el agente más común era la yema de
huevo, adelgazada con agua hasta donde fuera necesario; se pintaba sobre estuco
blanco, aplicado previamente en una capa muy delgada a la tabla o lienzo. El fresco,
es un método parecido que se aplicó para pintar el interior de las paredes y muros, fue
muy utilizado. Las técnicas pictóricas empleadas por los pintores barrocos fueron al
temple y al óleo en diversas dimensiones o planos. La sutil gradación de la luz y la
sombra en La Virgen de las Rocas, de Leonardo, o en Mujer bañándose en un arroyo,
de Rembrandt, no se hubiera logrado más que con el óleo; los pigmentos coloreados
se mezclaban con aceite y se diluían, para darles la consistencia conveniente, con una
mezcla de aceite de linaza y aguarrás. Los pintores Flamencos, como Van Eyck, usaron
el método transparente, que consistía en aplicar la pintura en capas muy delgadas sobre
fondo blanco, la obra se pintaba por secciones y al terminar cada una, se dejaba secar
el exceso de aceite”. (Segundo, 2010, pp. 6-7)
El arte en la historia - Prehistoria
“Época Paleolítica: Las manifestaciones pictóricas de esta época son llamadas pinturas
rupestres. Estas pinturas se han localizado en diversas regiones del mundo,
generalmente en las paredes de cuevas y cavernas, alcanzando grandes dimensiones.
La pintura rupestre responde a la expresión de una cultura cazadora, se le atribuye un
carácter mágico – religioso porque se presume fueron realizadas como rituales para
conseguir buena cacería. Las figuras que pintaban eran de animales, estas primeras
manifestaciones plásticas en el principio eran líneas trazadas con los dedos sobre las
partes blandas de las paredes de la cueva, luego interviene el color, rojos y negros
mayormente”. (Segundo, 2010, p. 8)
“A esta primera fase del arte rupestre se le ha denominado Auriñaciense, en esta fase
las figuras aparecen hechas con trazos burdos, los animales los realizan de perfil y las
figuras se presentan aisladas. Luego, hay una segunda fase, la Solutrense, en donde se
observan ciertas figuras moldeadas, interviene el color y los perfiles aparecen
13
paralelos; posteriormente, hay una tercera fase llamada Magdaleniense, en ella se
presentan escenas de caza, de lucha, etc. y se observa una asociación de la figura
humana con la figura animal en las representaciones, hay variada policromía y el
empleo del claroscuro como elemento expresivo. Hacia finales del Paleolítico, la
característica esencial de las pinturas es la esquematización de las formas, adquiriendo
así mayor movimiento y dinamismo” (Segundo, 2010, p. 8)
“Escultura: Del Auriñaciense datan las primeras esculturas de forma humana. Son
figuras femeninas, en hueso, marfil o piedra, de pequeño tamaño, relacionadas con el
culto a la fecundidad. Se las conoce con el nombre genérico de Venus. Entre las más
conocidas tenemos a las Venus de Willendorf, Lespugue, Savignano y Grimaldi”.
(Segundo, 2010, p. 9)
14
“La pintura egipcia posee una sensibilidad artística innata; resulta ser un medio
excelente para transmitir un mensaje estético, creando un ambiente cargado de
religiosidad; en ella se observa la pureza de la línea, la armonía de las formas, el
equilibrio compositivo y una gran gama de colores que la hacen atractiva, mágica,
natural y contemplativa. Con respecto a la representación de la figura humana, esta se
caracteriza por los siguientes rasgos: Ley de Torsión o Frontalidad: cabeza, brazos y
piernas de perfil; hombros, ojos, vientre y pies de frente. Se destaca la silueta de la
figura. Es detallista. Utiliza trazo seguro y firme. Superposición de figuras y gran
colorido, logrando diversos tipos de armonías. Representación de escenas de la vida
real. Carácter decorativo en atención a que ella es empleada en las paredes de templos,
tumbas y palacios”. (Segundo, 2010, p. 10)
“Arquitectura: Una de las grandes creaciones del genio egipcio es la arquitectura, arte
en que dejaron monumentos que asombran por su grandeza, hermosura y por la
habilidad de los ingenieros constructores. Entre sus obras se destacan los Monumentos
Funerarios: Mastabas (imagen), Hipogeos y Pirámides, y los Monumentos de Culto:
Speos y Templos”. (Segundo, 2010, p. 10)
“Pintura: La pintura egipcia posee una sensibilidad artística innata; resulta ser un
medio excelente para transmitir un mensaje estético, creando un ambiente cargado de
religiosidad; en ella se observa la pureza de la línea, la armonía de las formas, el
equilibrio compositivo y una gran gama de colores que la hacen atractiva, mágica,
natural y contemplativa. La representación de la figura humana se caracterizó por los
siguientes rasgos: Ley de Torsión o Frontalidad: cabeza, brazos y piernas de perfil;
hombros, ojos, vientre y pies de frente. Se destaca la silueta de la figura. Es detallista.
Utiliza trazo seguro y firme. Superposición de figuras y gran colorido, logrando
diversos tipos de armonías. Representación de escenas de la vida real. Carácter
decorativo en atención a que ella es empleada en las paredes de templos, tumbas y
palacios”. (Segundo, 2010, p. 10)
15
naturalista a la construcción idealizada de la figura. Se destacan: el Cheik-el-Beled, el
Escriba Sentado, Rahotep y Nefret, la cabeza de Nefertiti, los Colosos de Memmón y
la gran Esfinge de Gizeh, entre muchos otros”. (Segundo, 2010, p. 11)
El arte en la historia - Arte griego
“Floreció entre los siglos VII y II antes de C., en Grecia y otros territorios del
Mediterráneo habitados por los griegos. Se caracteriza por su idealismo estético,
proporcionalidad, equilibrio de los elementos y su interés por reflejar la expresividad
genuina en la figura humana; por ello, desarrollaron una gran perfección en el dibujo.
El atletismo, tan cultivado por estos pueblos, brindó a los artistas sus mejores modelos.
La sencillez, el ritmo, la claridad y la unidad dominan todas sus formas artísticas; así,
los griegos alcanzaron sus mayores logros en la cerámica, la escultura y la
arquitectura”. (Segundo, 2010, p. 11)
“El arte griego comienza aproximadamente en los siglos V y IV. Se caracterizó por
darle a sus obras el mayor sentido de la proporcionalidad, por expresar armonía y
equilibrio de elementos y por reflejar una genuina expresión de humanismo. Grecia,
es una pequeña península situada al sureste de Europa. Pero en este pequeño país
nacieron las primeras ideas que dieron forma a la cultura occidental, de tal modo que
nuestros conocimientos y modos de pensar son una consecuencia de la filosofía, la
ciencia y el arte de los griegos”. (Segundo, 2010, p. 11)
16
“Escultura: La escultura griega no está sujeta ni a reglas ni a convencionalismos. El
escultor tiene libertad de expresión, sin embargo, toda ella busca y logra la perfección
humana, por tanto es una escultura dedicada a exaltar la fuerza física, la perfección de
los rasgos, el movimiento y la expresión de la divinidad. Su tema central gira en torno
a la figura humana. La escultura griega pasa por 3 períodos épocas o fases evolutivas,
con características propias en cada una de ellas. Estas son” (Segundo, 2010, p. 12):
- “Arcaica: Se caracterizó por ser una época en donde los escultores buscan
un estilo y una técnica propios. En ella aparece la figura femenina y
masculina, al inicio estas figuras eran de tipo hierático, sin movimiento,
pero luego surgieron ideas de movimiento, los brazos se despegan del
cuerpo y el rostro expresa una curiosa sonrisa. Las esculturas eran hechas
como ofrenda a los deportistas. Son de esta época: El Kouros de
Anavyssos (atleta), la Dama de Auxirre o Xoana (doncella vestida), la
cabeza del caballero Rampios, etc.”. (Segundo, 2010, p. 13)
- “Clásica: esta época significó el período de mayor auge en todas las
manifestaciones artísticas y literarias. Los escultores logran la perfección
de sus técnicas, así como las mejores piezas escultóricas, en donde se
observa la magnificencia de la figura humana. Esta época tiene 2
períodos: el estilo Sublime, en el que se destacan escultores como Mirón,
Fidias y Polícleto, y el estilo Bello, donde se destacan Scopas, Praxiteles
y Lisipo, ambos estilos tenían características propias”. (Segundo, 2010,
p. 13)
- “Helenísta: esta época corresponde al fin del arte griego, las obras de esta
época toman modelos de las anteriores, perfeccionándolos, demostrando
una gran capacidad de realización, entra la figura del niño como tema.
La escultura adquiere caracteres de monumentalidad, dominando lo
pintoresco, lo grotesco, lo episódico, etc. El retrato pasa a un primer
plano. En este período surgen diferentes escuelas, entre las más
importantes: las Escuela de Pérgamo, la de Rodas y la de Alejandría”.
(Segundo, 2010, p. 13)
17
“Pintura: Muy poco es lo que se conoce de los pintores griegos, sin embargo, si es de
conocimiento la maestría que se manifestaba en los increíbles efectos de realismo que
sabían producir por descripciones de algunas pinturas. Pero su obra se ha perdido casi
toda, y lo que ha quedado son copias y fragmentos que no dan una idea clara de cómo
era aquella pintura. Se destacan: Polignoto, Apolodoro de Atenas, Agatarco de Samos,
Zeuxis, Parrasio y Apeles”. (Segundo, 2010, p. 13)
“Cerámica: Esta constituye en las artes menores la mejor y más variada expresión en
lo que a decorado y pintura se refiere. Esta variedad nos da una muy completa
evolución de su cultura. Con un estilo y técnicas propias, se caracteriza por tener
formas variadas y originales, predominan los elementos geométricos dispuestos en
franjas, las tonalidades del barro, desde el amarillo hasta el gris castaño, presenta
figuras en rojo sobre fondo negro o rojo el fondo y figuras negras, predominan formas
animales y humanas”. (Segundo, 2010, p. 14)
El arte en la historia - Arte romano
18
“Roma fue un pueblo de labradores, de comerciantes, de guerreros. Los romanos
mostraron mayor interés por las cosas prácticas y sus obras artísticas llevan siempre
un sello utilitario. Pueblo dominador, fundador de un vasto imperio, el romano tuvo
por preocupación fundamental mantener el dominio sobre los territorios colonizados,
para lo cual movilizó poderosos ejércitos, dio vida a un denso cuerpo de leyes que
apretó los lazos entre la metrópoli y las provincias, y desarrolló una gigantesca labor
constructiva con un variado repertorio de formas arquitectónicas perfectamente
adaptadas a sus fines. Sus dos grandes realizaciones fueron el Derecho y la
Arquitectura, pero su mérito principal es haber extendido la civilización grecolatina
por una vasta parte del mundo conocido”. (Segundo, 2010, p. 15)
“La escultura: Se mueve entre los polos contrarios de idealismo y realismo y su tema
casi central es el retrato. En sus comienzos, la influencia etrusca se hace presente en
algunos bronces, luego la influencia griega a través de los escultores helénicos que
vivían en Roma o en la Magna Grecia, así como de las obras descubiertas en suelo
griego y llevadas a Roma, impulsa la corriente idealista. El enfrentamiento de ambas
tendencias se advierte en obras del período republicano” (Segundo, 2010, p. 16)
19
a exigencias religiosas honoríficas o conmemorativas. Cultiva con preferencia el
retrato llevándolo a su máxima identificación con el modelo. Es un arte naturalista. Es
una obra anónima”. (Segundo, 2010, p. 16)
“Entre los siglos XI y XIII, es decir, durante el período que se conoce como Baja Edad
Media, se forma en Europa un arte al que se le da el nombre de Románico. Este nombre
hace referencia a la fuente en que tiene su origen, que es el arte de Roma, el arte
romano, del que toma tipos de edificios y técnicas constructivas. Este estilo o arte se
ha denominado románico, por la semejanza con el vocablo romance, el cual designa
los idiomas derivados del latín”. (Segundo, 2010, p. 17)
20
“Escultura: Está subordinada a la arquitectura, que determina los lugares y espacios
que deben cubrirse con relieves o estatuas. Su finalidad no es artística sino didáctica:
dar a conocer a los fieles las figuras y verdades sagradas para su instrucción religiosa.
Estilización y desproporción: las figuras no guardan las proporciones naturales.
Tampoco guardan la debida perspectiva ni la relación de tamaños que se debe a la
diferente profundidad a que están las figuras. En los relieves, la diferencia de tamaño
significa la importancia del personaje. Composición simétrica: las escenas se
componen, guardando una relación simétrica. En los tímpanos, la composición tiene
siempre como eje la figura de Cristo”. (Segundo, 2010, p. 17)
“Pintura: La pintura románica tiene un desarrollo notable, pues las vastas extensiones
de pared lisa eran apropiadas a la decoración pictórica; por ello, también la pintura era
un arte subordinada a la construcción. La falta de perspectiva, los colores planos, la
composición simétrica, la rigidez de las figuras y la inexpresividad de los rostros, que
muestran siempre su mirada asombrada, prueban una indudable influencia oriental a
través del arte de Bizancio. La técnica empleada es la del Fresco, notables ejemplos
son las iglesias románicas catalanas, de fulgentes colores y motivos abstractos de
significado simbólico; y las iglesias italianas, donde las escenas religiosas pintadas
muestran ya cierto empeño en copiar la naturaleza con fidelidad”. (Segundo, 2010, p.
18)
El arte en la historia - Época Medieval Catedrales-Monasterios-Universidades
“El arte de la Edad Media es esencialmente religioso, aunque haya producido obras
maestras de carácter profano; la época medieval podemos dividirla en cuatro, ya que
fue un largo período en las que se produjeron distintos estilos de arte; el primero fue
llamado Paleocristiano, cuya pintura se inicia en las catacumbas, está llena de
simbolismo y cabe destacar la realización de los muy famosos mosaicos, los cuales
eran de un gran colorido y los temas eran litúrgicos, figuras de Cristo, apóstoles, la
cruz, etc. Luego, nace el arte Bizantino en la época de Constantino; en cuanto al dibujo
y la pintura, adquiere características propias, los artistas realizaban excelentes
mosaicos centrados en la representación de acontecimientos bíblicos en las cuales se
observa que las figuras representadas poseen un hieratismo bastante acentuado que
21
siempre están colocadas de frente. El Románico, denominado así por la semejanza con
el vocablo "romance" que designa a los idiomas derivados del latín, se encargó de
decorar el interior de muchas basílicas e iglesias. Durante este período se pinta sobre
ábsides y bóvedas figuras estilizadas, llenas de incesante movimiento y colorido; la
pintura románica empleó las técnicas pictóricas al fresco y al temple; los temas solían
ser figuras de ángeles, santos, apóstoles, corderos, etc., también realizaron pintura
sobre madera (frontales) y muchas ilustraciones de biblias y evangelios. Por último,
aparece el arte o estilo Gótico, conjuntamente con tres connotados fenómenos de la
Edad Media: la formación de la clase burguesa, el desarrollo comercial y la
industrialización. La pintura gótica fue expresiva y realista, manifestando el
naturalismo en sus composiciones. El paisaje se introduce como modalidad pictórica
y en los dibujos las figuras se presentan estilizadas y poco modeladas. Esta pintura casi
desaparece por completo de las catedrales, puesto que los grandes vitrales llenan los
espacios y de esta manera queda reducida a miniaturas de libros, tapices y retablos”.
(Segundo, 2010, pp. 18-19)
Arte Gótico
“Entre los siglos XII y XV, florece en Europa un arte poderosamente original, que fue
llamado, un tanto despectivamente Gótico, en el sentido de bárbaro, por suponerse que
sus creadores habían sido los pueblos germánicos que ocupaban el centro de Europa,
y a los cuales se les designaba con el nombre de Godos. También se conoce este arte
como Ojival, por la forma apuntada (en ojiva) de sus arcos y bóvedas, que recuerdan
una punta de lanza de filos curvos. Los primeros monumentos góticos se levantaron
cerca de París, en la región llamada Isla de Francia. Aquí se construye en el año 1140
el coro de la abadía de Saint Denis, y en el 1163, se da comienzo a la catedral de
Nuestra Señora de París, obras en las que se resaltan los elementos propios del estilo.
De Francia pasó a todos los demás países de Europa, en cada uno de los cuales adoptó
variantes locales, pero con mantenimiento de sus rasgos esenciales”. (Segundo, 2010,
p. 19)
22
Robusto, pesado y sencillo. Bóveda de cuatro paños de perfil en punta de lanza.
- RADIANTE (siglos XVIII y XIV)
Esbelto, ligero, muy adornado con esculturas, bóvedas de varios paños y formas.
- FLAMÍGERO O LLAMEANTE (siglo XV)
Arcos con ondulaciones de flama. Columnas muy delgadas. Gran altura de naves y
torres. Ornamentación escultórica apretada. Uso del arco conopial y de la bóveda en
forma de estrella”. (Segundo, 2010, p. 20)
“Pintura: En aquellos países donde el estilo gótico alcanzó mayor desarrollo, la pintura
mural fue perdiendo importancia, sustituida por las vidrieras, y a partir del siglo XIV
aparece la pintura sobre tabla, consistente en pequeños altares portátiles y retablos,
formados por uno o varios paneles. Tratan temas religiosos, con gran finura de detalles
en la figura humana, pero sin profundidad. Los pintores se esfuerzan por lograr la
23
naturalidad y reproducen gestos y ademanes con exactitud, un poco exagerado hacia
lo dramático. Lo más hermoso de estas tablas góticas es el colorido, que brilla con
intensidad de esmalte. Se destacan: Jean Fouquet, Juan Van Eyck, Rogerio Van Der
Weyden, Giotto, entre otros”. (Segundo, 2010, p. 21)
El arte en la historia - Arte Bizantino
“Bizancio, pequeña ciudad griega que había sido cabeza de una provincia romana,
asciende de repente (año 330), por decisión de Constantino el Grande, al rango de
capital imperial con el nombre de Constantinopla. Medio siglo después, el emperador
Teodosio divide su reino entre sus dos hijos, y crea dos Estados Independientes: el
Imperio de Occidente, con Roma como capital, y el Imperio de Oriente, con centro en
Bizancio. La caída del Imperio de Occidente (año 476) echa sobre Bizancio la herencia
espiritual de Roma y acrecienta su importancia como poder político y artístico, que le
llegará a su cúspide con el glorioso Justiniano. Pero la situación geográfica de
Bizancio, en las puertas de Asia; su alejamiento de las fuentes latinas y el contacto
estrecho y continuo con los reinos de oriente, influyen sobre ella en forma que si, por
una parte, mantiene su título de hija y continuadora de la cultura clásica, por otra,
Bizancio ofrece los rasgos de una monarquía exótica, teocrática y despótica; fastuosa
y bárbara, cuyas costumbres, gustos y estructuras pertenecen más al mundo asiático
que al grecolatino, lo cual se refleja en su arte”. (Segundo, 2010, p. 22)
“Arquitectura: Está inspirada en las arquitecturas de los países con que Bizancio estuvo
más en contacto o que formaban parte de su misma tradición histórica y cultural. Por
eso en sus construcciones encontraremos elementos tomados de los romanos, de los
griegos, de Siria o de Persia, combinados con otros de su propia invención. Entre los
más importantes tenemos: la cúpula, las trompas y pechinas, la bóveda, el arco, los
contrafuertes, las columnas y las torres. La construcción más importante de la
arquitectura bizantina es la Iglesia. (Imagen Catedral de Santa Sofia - Estambul)”.
(Segundo, 2010, p. 23)
24
óleo o al temple, y eran grandes composiciones de tema religioso, con un carácter
simbólico que agradaba mucho a la mentalidad abstracta del oriental. En los grandes
espacios formados por bóvedas y cúpulas se representaban escenas alegóricas en las
que entraban la Virgen o el Cristo: la Resurrección, el Juicio Final, la Gloria, etc.”.
(Segundo, 2010, p. 23)
“Los Mosaicos: no es posible hablar del arte mural bizantino sin referirnos a una de
sus más hermosas creaciones: el mosaico. Consistía en la composición de grandes
escenas, generalmente religiosas, pero no pintadas sino hechas con pequeñas piezas de
cerámica o de mármol de colores (llamadas teselas), que se iban pegando a una base
debidamente preparada, sobre la que se había hecho el dibujo previo de las figuras que
se querían representar. La gran diversidad de colores y matices de estas teselas permitía
dar a las figuras todos los efectos de la pintura, en lo que se refiere a tonalidades,
sombras, formas, etc”. (Segundo, 2010, p. 23)
25
cuerpos adoptan formas naturales y se vuelven plásticos; se procura destacar la
expresión facial, que algunas veces revela los grandes conflictos del alma, un ejemplo
de ello es la expresión de desesperación que Masaccio le dio a Eva en su cuadro
Expulsión de Adán y Eva del paraíso. En el siglo XV adquiere preponderancia el
retrato, a las personas pudientes les gusta retratarse de busto o en medallón, y por tanto
surge multitud de personas cuyos rasgos quedan labrados en madera. Raramente se ve
un desnudo entre la profusión de vírgenes y santos, sólo con suma discreción se insinúa
la mundana sensualidad en ciertas representaciones del arte eclesiástico, por ejemplo,
las referentes a mártires y pecadores. Al principio, la mayoría de las imágenes alusivas
a la carne pecadora se situaban en la periferia de grandes escenas decorativas, donde
el artista tenía más libertad de expresión; ya en el siglo XIV, se prefiere interpretar
estos temas por medio del desnudo femenino. Entre los representantes más
significativos del Renacimiento, podemos destacar por sus majestuosas obras
pictóricas a Sandro Botticeli, Miguel Ángel Buonarroti, Durero, Tintoretto, El Greco,
Leonardo de Vinci y Rafael Sanzio; de ellos, algunos como Leonardo de Vinci, por
ejemplo, destacó más como dibujante, ya que a través del dibujo realiza sus famosos
estudios anatómicos; sus dibujos están plenos de rasgos finos pero firmes, destacando
las expresiones humanas y también se puede apreciar que están envueltos en una sutil
y fina aureola de luz difusa”. (Segundo, 2010, pp. 23-24)
26
“La cuna del Renacimiento fue Florencia. Naturalmente la pintura no se liberó en
seguida de la influencia gótica, pero gradualmente evolucionó hacia un nuevo
concepto de la belleza. La cultura greco-romana había sido desplazada durante la Edad
Media. En esta época lo novedoso es el arte gótico y bizantino, pero en Roma, estas
nuevas concepciones artísticas, enmarcadas en el acto religioso no tienen mayor auge,
debido a los recelos de los sabios humanistas orientales que emigran a esta ciudad
después de la caída de Constantinopla; es así como al ser rechazado el estilo gótico y
bizantino, y puestas en un primer plano las antiguas formas greco-romanas, surge el
arte del renacimiento, que se expande por toda Europa (Francia, Inglaterra, Alemania
y la Península Ibérica, especialmente)”. (Segundo, 2010, p. 25)
Principales causas del renacimiento
- “Conservación en universidades y conventos medievales de valiosos
manuscritos de autores griegos y romanos.
- Uso del latín como lengua culta, que hacía posible la lectura de las obras
clásicas.
- La presencia en tierra italiana de ruinas romanas que tenían que despertar
en los curiosos el deseo de conocer la civilización que había levantado
tales monumentos.
- La invención de la imprenta, que contribuyó a la difusión de los escritos
de los poetas, filósofos y sabios de la antigüedad y de los modernos.
- Los descubrimientos geográficos, el avance de las ciencias naturales y el
progreso de las técnicas que inspiran una confianza ilimitada en el poder
de la inteligencia humana y estimulan a la acción”. (Segundo, 2010, pp.
25-26)
27
- Creación de obras, cuya claridad y perfección, atributos exigidos por la
razón universal, les dan una validez permanente”. (Segundo, 2010, p. 26)
Etapas del Renacimiento
- “Prerrenacimiento o trecento: siglos XIII y XIV. Coincide con el período
gótico europeo.
- Quatrocento: llega hasta finales del siglo XV y su centro cultural es la
ciudad.
- Cinquecento: llena todo el siglo XVI y su cabeza es Roma”. (Segundo,
2010, p. 26)
ESCULTURA
“El origen de la escultura renacentista se remonta al siglo XIII, en Toscana, con el
escultor Incola Pisano, quien se encarga de esculpir del púlpito del Baptisterio de la
catedral. Este escultor es el que se atreve a exteriorizar la ruptura con la severidad
29
bizantina y con las ideas artísticas del arte gótico, pero su obra queda aislada”.
(Segundo, 2010, p. 29)
“Es en los siglos XIV y XV, donde se comienza la época de mayor furor de la escultura
renacentista. En esta época se advierte:
- Vehemencia por la naturaleza y el desnudo idealizado o natural.
- Expresión de los sentidos y pasiones humanas.
- Reinterpretación modernizada de los cánones clásicos.
- Temáticas diversas: mitología, religión, historia, leyendas, etc”.
(Segundo, 2010, p. 29)
“La escultura renacentista es el primer medio expresivo que reacciona contra el estilo
gótico. Esta presenta variaciones de acuerdo con el siglo en que se desarrolla. Así es
como al siglo XIII se denominó Época Arcaica, los siglos XIV y XV, Época Clásica y
el siglo XVI, Época Barroca”. (Segundo, 2010, p. 29)
El arte en la historia - Siglo XIII Época Arcaica
“Surgen los primeros intentos del nuevo estilo escenificado en las obras de los
"pisanos", Incola, Giovanni y Andrea Pisano”. (Segundo, 2010, p. 29)
“Entre las características de estas primeras obras tenemos:
- Expresión de sentimientos humanos.
- Inspiración en la antigüedad clásica.
- Realización de "Madonas".
- Ropaje y accesorios profusamente trabajados”. (Segundo, 2010, p. 29)
El arte en la historia - Siglo XIV y XV Época Clásica
“Durante estos siglos existe una gran producción de obras de arte. La actividad artística
se encuentra centrada en la ciudad de Florencia sobre todo en el siglo XV. Sus
principales representantes son Donatello di Betto Bardi y Lorenzo Ghiberti. Además,
cabe destacar la importancia en este siglo de las obras escultóricas de los Della Robia,
Andrea y Lucca. Estos escultores, realizaron e introdujeron una nueva modalidad
escultórica-pictórica, los relieves realizados con barro cocido policromado y vidriado”.
(Segundo, 2010, p. 30)
“Las características de esta época son, entre otras” (Segundo, 2010, p. 30):
- “Adornan monumentos (tribunas, coros, sepulcros, etc.)
30
- Diversificación temática.
- Efectismo pictórico.
- Gran destreza en la ejecución de obras hasta llegar al perfeccionismo”.
(Segundo, 2010, p. 30)
“El arte en la historia - Época Barroca
Durante este siglo la figura más resaltante es Miguel Ángel Buonarroti, quien realiza
numerosas obras con características muy propias, que lo distinguen de otros escultores
de la misma época, también sobresale la obra de Benvenuto Cellini, entre otros”
(Segundo, 2010, p. 30).
- “Entre las principales características de estas obras tenemos:
- Fuerza expresiva, dinamismo, dramatismo.
- Dominio anatómico.
- Figuras llenas de abundante vitalidad.
- Demostración de gestos y actitudes en sus figuras.
- Fuerte influencia clásica.
- Materiales: bronce y mármol preferiblemente”. (Segundo, 2010, p. 30)
PINTURA
“La pintura renacentista está plena de religiosidad, sin embargo, cada artista busca su
propio estilo, en donde el retrato y la representación del paisaje tienen mucha
importancia”. (Segundo, 2010, p. 31)
“Durante el renacimiento surgen diversas escuelas, estas adquieren el nombre de la
ciudad donde se desarrollan, entre estas se citan: la Escuela Florentina, la Veneciana,
la de Siena, la de Umbría, la de Parma, la de Verona, la de Padua, la de Milán y la de
Carrara”. (Segundo, 2010, p. 31)
“Los pintores también se agrupan, pero por generaciones, así, tenemos los del
Quattrocento (1400) y los del Cinquecento (1500). Hay otra clasificación muy
utilizada para caracterizar las obras pictóricas del renacimiento, la cual es” (Segundo,
2010, p. 31):
“Renacimiento Temprano: que abarca desde el año 1420 hasta el año 1500 y cuyos
representantes más significativos son Fran Angélico de Fiesole, Masaccio, Piero della
31
Francesca y Sandro Botticelli, entre muchos otros, con pinturas verdaderamente
grandiosas”. (Segundo, 2010, p. 31)
“Alto Renacimiento: que comprende el período que va desde el año 1500 hasta el año
de 1527, en el cual se destacaron famosos pintores: Miguel Ángel, Leonardo da Vinci,
Tiziano, Pablo Veronés, Tintoreto, Rafael Sanzio, Juan Van Eyck, Alberto Durero,
Jean Cousin y el Greco”. (Segundo, 2010, p. 31)
Características de la pintura renacentista
“Es narrativa: expone historias y sucesos, reales o ficticios, sacados de la religión, de
la mitología o de la historia. Es realista: las figuras humanas o de animales, y los
objetos inanimados están reproducidos con el mayor cuidado porque se parezcan en
todo a sus modelos reales. El cuadro se presenta como un escenario: un espacio cúbico,
sugerido por medio de los recursos que enseña la perspectiva geométrica recién
descubierta y dan la ilusión de profundidad. El punto de vista del pintor suele estar en
el centro del cuadro”. (Segundo, 2010, p. 32)
“La composición está sometida a esquemas intelectuales, es decir, razonados. Suele
preferirse la forma simétrica en la distribución de las figuras. En cuanto a los esquemas
de composición preferidos, el triangular (con el vértice arriba o invertido) y el
rectangular con la división del espacio en segmentos áureos. En algunos casos, los
triángulos son dos combinados. En general, es una pintura dibujística, que se
fundamenta en el poder definidor y expresivo de la línea, y considera el color como un
accidente de la materia de importancia secundaria. Las formas se cierran con un dibujo
de trazo continuo y su separación del fondo es absoluta. Se da interés preferente al
cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía se estudia y copia
cuidadosamente. A partir del siglo XV, se usará en vez del temple, la técnica del óleo,
inventada por los pintores flamencos, que facilitará el desarrollo de la pintura de
caballete. (Segundo, 2010, p. 32)
El dibujo y el grabado
“Los grandes pintores del renacimiento fueron dibujantes de primera. Los apuntes,
bocetos y estudios que conocemos de Boticelli, Durero, Buonarroti, da Vinci o Sanzio,
quienes se destacaron por su majestuosa obra pictórica, revelan gran maestría en el
32
manejo del lápiz. El que más se destaca como dibujante es Leonardo da Vinci, ya que
a través del dibujo realiza sus famosos estudios anatómicos. Su dibujo está pleno de
rasgos finos pero firmes, destacando las expresiones humanas” (Segundo, 2010, p. 33).
“Sin embargo, el dibujo como técnica independiente, con valor por sí misma, no fue
considerado en la época, quedando reducido sólo a un medio auxiliar de la pintura,
para tomar apuntes rápidos del natural o hacer estudios de composición, perspectiva,
movimiento, anatomía y otros aspectos del cuadro que iba a pintarse”. (Segundo, 2010,
p. 33)
“Las técnicas que solían emplear eran el carboncillo, la sanguina, el lápiz y la tinta
sobre papel. Pero si el dibujo no tuvo mucho interés para los artistas del renacimiento,
en cambio el grabado, sobre todo entre los alemanes fue muy cultivado y se trabajó
como una técnica autónoma, paralela a la de la pintura, en sus dos formas principales:
el grabado en metal (calcografía) y el grabado en madera (xilografía), a cuya difusión
contribuyó el reciente invento de la imprenta en 1450”. (Segundo, 2010, p. 33)
BARROCO
“Este estilo se inicia en Italia en el siglo XVI y perdura hasta finales del siglo XVIII,
se extendió por todos los países europeos, desarrollando características propias en cada
país. En este arte hay una marcada predilección por el naturalismo, el dinamismo y los
efectos ópticos, aparecen composiciones de naturaleza muerta, bodegones, animales,
vida de santos y de Cristo, enmarcándose dentro de esquemas asimétricos. Las
representaciones de personas o de gente del pueblo aparecen con sus vestimentas
normales, pero en los retratos de clase social alta, son más adornadas las vestimentas,
pelucas, encajes, zapatos estilizados, sombreros, etc.; sin embargo, lo que más
caracteriza a la pintura barroca es el manejo de las luces y sombras, la intensidad
dramática y el empleo del color. En Italia se produjeron dos corrientes pictóricas, o
estilos: el Ecléctico y el Clasicista, en este país se destacó la figura de Miguel Ángel
Merisi de Caravaggio; en Francia destacaron Nicolás Poussin, Georges de La Tour y
Claude Gelée Lorrain; en España el barroco se torna serio y formal, representado
33
magistralmente por Diego Rodríguez de Silva y Velásquez, Francisco Zurbarán, José
de Ribera y Bartolomé Esteban Murillo. En los países bajos el barroco generó dos
escuelas: la Flamenca, que tuvo su apogeo en el siglo XVI en Flandes y fue
representada por Pedro Pablo Rubens, Antón Van Dyck y Jacob Jordanes, y la
holandesa, la cual produjo un nuevo estilo y contó con dos importantes personajes:
Rembrandt H. Van Rijn y Jan Vermeer o Van der Meer de Delft”. (Segundo, 2010, p.
34)
“Este arte se desarrolló entre los siglos XVII y parte del XVIII, su punto de partida
fue Italia, Roma, concretamente, donde dejó monumentos grandiosos en el orden de la
arquitectura. De Italia pasó al resto de Europa y llegó incluso a Rusia. A través de
España, el Barroco se difundió por toda América y alcanza su momento culminante en
el siglo XVIII”. (Segundo, 2010, p. 35)
“Arquitectura: Los dos tipos de obra arquitectónica que el barroco desarrolla son la
Iglesia y el Palacio. La iglesia, como típico estilo tiene dos robustas torres laterales
que enmarcan la gran linterna con su cúpula. El palacio, que toma por modelo el de
Versalles, consiste en una larga edificación de varias plantas, cuyo cuerpo central
contiene la mayor densidad de elementos decorativos y forma un frontis de gran valor
artístico. Elementos esenciales del palacio barroco son las galerías, que son salones
largos, abovedados y con ventanales, y la escalera "a la imperial”. (Segundo, 2010, p.
35)
“Pintura: En este arte hay una marcada predilección por el naturalismo, el dinamismo
y los efectos ópticos, aparecen composiciones de naturaleza muerta, bodegones,
animales, vida de santos y de Cristo, enmarcándose dentro de esquemas asimétricos.
Las representaciones de personas o de gente del pueblo aparecen con sus vestimentas
normales, pero en los retratos de clase social alta, son más adornadas las vestimentas,
pelucas, encajes, zapatos estilizados, sombreros, etc.; sin embargo, lo que más
caracteriza a la pintura barroca es el manejo de las luces y sombras, la intensidad
dramática y el empleo del color. En Italia se produjeron dos corrientes pictóricas, o
estilos: el Ecléctico y el Clasicista, en este país se destacó la figura de Miguel Ángel
Merisi de Caravaggio; en Francia destacaron Nicolás Poussin, Georges de La Tour y
Claude Gelée Lorrain; en España el barroco se torna serio y formal, representado
magistralmente por Diego Rodríguez de Silva, Velásquez, Francisco Zurbarán, José
34
de Ribera y Bartolomé Esteban Murillo. En los países bajos el barroco generó dos
escuelas: la Flamenca, que tuvo su apogeo en el siglo XVI en Flandes y fue
representada por Pedro Pablo Rubens, Antón Van Dyck y Jacob Jordanes, y la
holandesa, la cual produjo un nuevo estilo y contó con dos importantes personajes:
Rembrandt H. Van Rijn y Jan Vermeer o Van der Meer de Delft”. (Segundo, 2010, p.
35)
“Escultura: La escultura barroca muestra las siguientes características” (Segundo,
2010, p. 36):
“Movimiento: las figuras se representan en alguna acción violenta y en actitudes de
esfuerzo y tensión. Las ropas participan también de esta agitación y se arrugan en
pliegues que revolotean como sacudidos por el viento” (Segundo, 2010, p. 36).
“Patetismo: gusta de la expresión de estados anímicos emotivos tales como: éxtasis,
miedo, ansiedad, etc., que los rostros traducen con el más vivo verismo” (Segundo,
2010, p. 36)
“Claroscuro: se buscan efectos propios de la pintura, de manera que los cuerpos se
perciben como envueltos en una atmósfera luminosa” (Segundo, 2010, p. 36).
“Teatralidad: existe una propensión a lo exagerado y a las actitudes elocuentes que
hacen de ella una representación dramática”. (Segundo, 2010, p. 36)
El ROCOCO
“Estilo característico del siglo XVIII europeo, que sucedió al barroco y precedió al
neoclásico. El término procede del francés Rocaille, que designaba en el siglo XVII la
decoración de las grutas y jardines renacentistas a base de conchas. El Rococó floreció
principalmente en Francia, en un principio junto con el barroco, hasta que adquirió un
lenguaje propio que se difundió por toda Europa. Mientras la arquitectura conservaba
su rigidez de origen clásico, los elementos decorativos del rococó aportaron fantasía y
elegancia a las construcciones, pero fue sobre todo en los interiores donde la
decoración rococó consiguió los mayores logros”. (Segundo, 2010, p. 37)
“Arquitectura: Los adornos que, representando falsas rocas, adheríanse a la
arquitectura de las grutas y las cascadas, llamados rocallas, fueron el principal
elemento nuevo, introducido para sustituir el rígido sistema de los órdenes clásicos,
para evocar en la arquitectura el frescor y la alegría de lo primitivo y lo campestre. Los
35
palacios son los primeros en adoptar como elementos básicos caprichosos recuadros,
columnas esculpidas, conchas, etc”. (Segundo, 2010, p. 37)
“Escultura: Alemania acogió el rococó con tal entusiasmo que le fue difícil
desprenderse de él. Un gran escultor del siglo rococó fue Andrea Schluter, autor de la
efigie ecuestre del elector Federico Guillermo, en la cual puede observarse como el
movimiento de masas y líneas, que en el tiempo barroco afectaba solamente a la
concepción del conjunto, en el siglo XVIII fue utilizada como un detalle para dar vida
a cada pormenor de los cuerpos”. (Segundo, 2010, p. 37)
“Pintura: El carácter de la época rococó, enamorada de la intimidad, favoreció en
pintura, lo mismo que en la escultura, el cultivo del retratismo. Este hubiese carecido
de gracia sin el realismo, y, por tanto, se inspiró en la pintura holandesa y flamenca,
especialmente en Van Dyck. El cliente ya no es el Rey, con las grandes necesidades
decorativas de un palacio, sino que se halla entre los nobles y burgueses adinerados a
los que ha dejado de interesar las composiciones históricas y mitológicas, aunque a
menudo, se complacen todavía en hacerse retratar caracterizados como personajes de
fábula”. (Segundo, 2010, p. 38)
NEOCLASICISMO
“Fue un movimiento que se produjo en Europa en el siglo XVIII ante los cánones ya
agotados del clasicismo, al producirse el desgaste de las culturas barrocas, que aspiraba
restaurar el gusto y las normas del clasicismo. En la época neoclásica, el color pasa a
un segundo plano y adquiere mucha importancia el dibujo; es decir, el trazo puro, y el
color es aplicado sólo como complemento. Este arte trató de imitar los estilos
utilizados antiguamente en Grecia y Roma, por la influencia de los descubrimientos
arqueológicos como los de Pompeya y Herculano. En pintura David fue el máximo
exponente del neoclasicismo francés, que contó con pintores como Gross, Gèrard,
Prud´hon e Ingres, aunque en algunos de ellos ya apuntaba el germen del
Romanticismo, movimiento estético que habría de suceder al neoclasicismo”.
(Segundo, 2010, p. 38)
Características generales
36
“Inspiración en las obras de la época clásica, que se tienen por perfectas y definitivas.
Aspiración a una belleza ideal, nacida de la exacta relación de las partes, según
medidas dadas por la razón” (Segundo, 2010, p. 39).
“En las artes plásticas: dibujo impecable, contornos cerrados, volúmenes modelados
de modo que da la ilusión de redondez de los cuerpos; colorido suave y composición
simétrica y estática”. (Segundo, 2010, p. 39)
“Arquitectura: Se caracterizó por la simetría, la elegancia y la sobriedad, el empleo de
un solo orden (dórico, jónico o corintio, en lugar de la superposición barroca); además
del énfasis sobre los valores lumínicos, la división tripartita de la fachada con tímpano
central, la eliminación del color, el gusto por los arcos de triunfo y las columnas
conmemorativas”. (Segundo, 2010, p. 39)
“Escultura: Los escultores centran su interés en los ideales estéticos y los
procedimientos técnicos de la estatuaria antigua. El italiano Canova fue el más
destacado, seguido del danes Thorvaldsen, educado en Roma; otros representantes de
la época son: Bartolini, Rude, Pradler, Flaxman, entre otros”. (Segundo, 2010, p. 39)
“Pintura: Tomó como modelo la estatuaria antigua y el siglo XVI italiano (Rafael). El
artista que contribuyó de modo definitivo a afirmar el nuevo estilo fue David, quien
influyó en artistas franceses de la talla de Ingres, Gerard y Prud´hon. En E.E.U.U. la
influencia italiana e inglesa se fundieron”. (Segundo, 2010, p. 39)
ROMANTICISMO
“Aparece en Francia a principios del siglo XIX como una reacción violenta contra la
frialdad del neoclasicismo. Si este significaba la razón, serenidad y límite, el
romanticismo era imaginación, pasión e infinito”. (Segundo, 2010, pp. 39-40)
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
“SUBJETIVIDAD: el artista crea su obra a partir de sus emociones, sentimientos e
ideas íntimas” (Segundo, 2010, p. 40)
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN: no hay reglas fijas, sino que cada artista puede
manifestarse según su gusto y según las exigencias de la propia obra” (Segundo, 2010,
p. 40)
37
“SUPREMACÍA DEL FONDO SOBRE LA FORMA: lo importante es lo que el artista
expresa y no cómo lo hace. La forma de decir es secundaria y debe estar determinada
por la naturaleza del contenido”. (Segundo, 2010, p. 40)
“PINTURA: Se caracterizó por el predominio del color sobre la forma. Eran
composiciones dinámicas, de gran movimiento y sus temas eran tomados de la
literatura y la historia medievales y de la realidad pintoresca. Artistas importantes en
el campo de la pintura fueron: Gericaúlt, Delacroix, Francisco de Goya y Caspar
Friedrich. (Imagen: Delacroix La Muerte de Sardanapolo 1827-1928 Parìs Museo de
Louvre)”. (Segundo, 2010, p. 40)
“ESCULTURA: El movimiento tuvo sus orígenes en la primera mitad del siglo XIX
y representó una reacción contra la rigidez académica y la afirmación de una libertad
y eclecticismo absolutos. Se abandonaron los modelos de la antigüedad clásica a favor
de los ideales medievales”. (Segundo, 2010, p. 40)
REALISMO
“El realismo surge como oposición al idealismo de clásicos y románticos, proponiendo
una realidad objetiva de los temas de la vida común; el hombre debe aparecer dentro
de su ambiente habitual, y su trabajo cotidiano tiene que ser un motivo de fecunda
inspiración. El término realismo fue adoptado por un movimiento artístico que
apareció en Francia a raíz de la revolución de 1848 y que tuvo como principal
representante al pintor Gustave Courbet, cuyo arte representó las inquietudes sociales
que invadieron a Europa a mediados del siglo XIX”. (Segundo, 2010, p. 41)
“CARACTERÍSTICAS GENERALES
- Temas sacados de la vida real, sobre todo de la vida humilde y
trabajadora, expuestos con sentido de crítica social.
- Presentación de lo bello y lo feo como son, sin idealizarlos.
- Dibujo vigoroso, aunque no sea correcto; colorido sobrio e interés por
los contrastes del claroscuro”. (Segundo, 2010, p. 41)
“Técnica: la que proporciona la más completa identificación entre lo pintado y la
naturaleza”. Representantes: Courbet, Daumier y Rousseau”. (Segundo, 2010, p. 41)
IMPRESIONISMO
38
“La primera exposición presentada por un grupo de impresionistas tuvo lugar en 1874
y el nombre les fue aplicado con intención de ridiculizarlos, por los críticos que no
veían con buenos ojos el nuevo estilo. Los impresionistas querían captar la cualidad
de la luz y de la atmósfera en una hora particular del día a través de las cuales se ven
los objetos, pues su condición determina la apariencia de estos. La posibilidad de
retratar la luz en términos de la pintura fue resultado del nuevo análisis científico de
los colores. El fundamento de este movimiento pictórico se centra sobre la base de que
a nivel cerebral las manchas separadas de color se unen; así, una mancha junto a otra
azul, da por resultado un color verde si se miran desde cierta distancia. Este principio
lo tomaron en cuenta los pintores impresionistas al realizar sus lienzos. La
combinación de colores puros ya no se hará sobre la paleta ni sobre la tela, sino que
será el cerebro del espectador el que los una para formar así las figuras. Se consideran
iniciadores de este movimiento a los artistas Claude Monet y Edouard Manet; también
se destacan Edgar Degas, Pierre August Renoir y Camille Pizarro. El manejo de la luz
es la característica primaria, a través del estudio de ella se logrará verificar que un
mismo paisaje se verá distinto de acuerdo con la hora del día en que se pinte. A la par
de los grupos impresionistas, nace un nuevo grupo de pintores que logran perfeccionar
las técnicas y posibilidades colorísticas impuestas por este movimiento, estos son
llamados Neoimpresionistas o Postimpresionistas, destacan en este movimiento Paul
Cézanne, Gauguin, Vincent Van Gogh y Henri Toulouse Lautree. (Imagen Renoir -
Almuerzo de los Remeros)”. (Segundo, 2010, pp. 41-42)
EXPRESIONISMO
“Fue un movimiento artístico plástico emparentado con la literatura; nace en 1890 en
Alemania y en los países del norte de Europa, se extiende hasta bien entrado el siglo
XX. Destacan en este movimiento los artistas plásticos Edward Munch, Gustav Kimt,
Oskar Kokochka, Emil Nolde y Georges Rouault. La pintura expresionista busca y
logra expresar violentas emociones, va de dentro hacia fuera, al contrario de la
impresionista que va de fuera hacia dentro. Su objetivo fundamental era crear
impetuosas reacciones en el espectador, por medio de sentimientos y emociones del
artista, expresados con audacia de formas y rígido colorido. (Imagen: El grito es la
expresión de su miedo personal, pero en este cuadro Munch logra expresar el
39
desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más compleja y confusa.)”
(Segundo, 2010, pp. 42-43)
FAUVISMO
“En 1905 un grupo de jóvenes pintores expuso sus obras y para designar su estilo, los
críticos acuñaron el nombre de Fauvismo por parecerles que aquellos artistas eran
fauves (fieras). Como movimiento artístico no duró más de cinco años, pero como
estilo ejerció una influencia mayor y más persistente en el uso del dibujo y el color que
cualquiera otra escuela del siglo XX. El fauvismo derivó de los fuertes colores y las
vehementes pinceladas de Van Gogh; de las formas simplificadas y los atrevidos
esquemas decorativos de Gauguin, y del desprecio que ambos demostraron por las
cualidades académicas formales de la composición. Henri Matisse, primera figura del
grupo original fauvista, en su pintura Gran interior en rojo, deja presente la intensidad
fauvista del colorido, aunque usado con resultados bastantes diferentes, ya que
naturalmente se considera al rojo como color brillante que produce gran excitación y
en este cuadro el efecto de la composición da una sensación de profundo reposo.
(imagen Henri Matisse: La Danza (1909))”. (Segundo, 2010, p. 43)
CUBISMO
“Este movimiento artístico surge en Francia hacia 1907, y se extiende por todo el
mundo. Se inspira en los postulados artísticos de Paul Cézanne y de Georges Seurat;
su planteamiento básico es representar obras de la realidad, pero fracturadas por medio
de la geometrización de la forma, de tal manera que se representaban las mismas
formas del objeto, vistas desde varios ángulos a modo de simultaneidad de planos. Los
artistas cubistas pintaban superficies planas, la perspectiva dada a la obra era aparente,
lograda por medio del alargamiento de las líneas y ángulos. El color fue, virtualmente
suprimido, subordinándose a las formas y por tanto, al dibujo. Los cubistas crearon la
superposición a través de la visión polifacética y simultánea del objeto. Como
creadores del movimiento cubista podemos nombrar a importantes personajes como
Pablo Picasso y Georges Braque. En Venezuela el cubismo tiene numerosos
seguidores, podemos citar a Ángel Hurtado, Armando Barrios y Manuel Quintanilla
40
como representantes de esta tendencia en nuestro país. (imagen:Pablo Ruiz Picasso
(1881-1973) Las Señoritas de Avignon) (Segundo, 2010, p. 44)”
FUTURISMO
“Fue un movimiento italiano al que pertenecieron Humberto Boccioni y Carlo Carrá;
su propósito era despertar a Italia de la apatía cultural en que estaba sumida desde fines
del siglo XVIII, atacaba a los museos y academias, al culto de lo antiguo y a todo el
arte italiano de otros tiempos. El futurismo, exigía un nuevo concepto artístico basado
en la dinámica de la velocidad, que para los futuristas era fundamental y peculiar de la
vida moderna. El símbolo más venerado por los futuristas era el automóvil de carreras;
en esencia la pintura futurista era retrato del movimiento relacionado con el cubismo
analítico por su fragmentación, pero, así como el cubista ve un objeto estático desde
varios ángulos moviéndose alrededor de él, en el futurismo el espectador está quieto
mientras el objeto se mueve. Por tanto, en el dibujo, la representación futurista del
movimiento simultáneo de un perro que trota por la calle, puede tener veinte patas y
seis colas, con efecto parecido al de una larga exposición fotográfica de algún objeto
que se mueve” (Segundo, 2010, pp. 44-45).
SURREALISMO
“Este movimiento vanguardista no se circunscribió a un solo lugar geográfico y su
manifestación son tan variadas como sus intérpretes. Giorgio de Chirico, paul Klee,
Man Ray, Salvador Dalí, Joan Miró, Yves Tanguy (imagen), fueron sólo algunos de
los artistas que tomaron parte activa en el grupo de los pintores surrealistas. El
Surrealismo, libró a la pintura de su larga sumisión a la imagen realista y del concepto
de espacio heredado del Renacimiento, dándole rienda suelta al artista para expresar
sus sentimientos e impulsos más íntimos. Influido por el psicoanálisis de Freud y las
doctrinas revolucionarias de la época, el surrealismo supo dar cauce a vagos impulsos
renovadores latentes en la intelectualidad surgida de la primera posguerra. Su período
más floreciente fue el de 1924 a 1928. Como ideal estético se propone lo maravilloso,
reuniendo dos objetos incongruentes en un contexto ajeno a ambos; el propósito de los
surrealistas no era "hacer arte", sino explorar posibilidades”. (Segundo, 2010, p. 45)
ABSTRACCIÓN
41
“Este arte consistía en extraer de una imagen figurativa los elementos esenciales,
deformándolos o modificándolos; en él se tiende a impresionar lo psíquico por encima
de lo puramente visual, se busca una nueva expresión de la realidad, llegando a oscilar
entre dos polos: el acercamiento a la realidad para entenderla y el alejamiento de ella
al interpretarla. El arte Abstracto es un movimiento que nace con la creación de la
nueva pintura del ruso Wassily Kandinsky (imagen Abstracción Geométrica) en 1910,
en la cual no existía ninguna representación figurativa, sino formas y colores; sin
embargo, revisando obras prehistóricas, de Egipto, del período prehispánico, etc., se
puede ubicar en ellas el origen de este arte. Esta tendencia artística se basó, no en la
representación real del objeto, sino en la belleza que el cuadro pueda reflejar, de allí la
importancia del color en las obras abstractas. El Abstraccionismo tiene dos corrientes:
la Abstracción Lírica, que se refiere a las composiciones donde el artista parte de su
intuición para expresar, por medio de color, sentimientos, ideas, etc., y la Abstracción
Geométrica, que se refiere a las composiciones en donde el artista trabaja con figuras
geométricas como el círculo y el cuadrado, y con líneas que partiendo de colores
planos las hacen ser obras totalmente estáticas” (Segundo, 2010, p. 46)
42
CAPÍTULO 1I
43
“Por el contrario, en el campo de la educación artística, pareciera haberse vuelto
natural que la actividad de “taller" corresponda al ámbito “sólo” de la práctica y que
las explicaciones históricas, filosóficas, psicológicas del arte integren el ámbito de la
teoría”. (Edufis, 2012, p. 93)
“Esto implica que la práctica sería sólo el hacer y la teoría un sostén extra disciplinar
(Proveniente de la historia, la filosofía, la psicología) que en el mejor de los casos
intenta explicar algunos aspectos de esa práctica”. (Edufis, 2012, p. 93)
“Si bien cada una de ellas tiene su especificidad, todas organizan sus contenidos en
torno a núcleos temáticos, que varían en cantidad y carácter según la disciplina. Estos
núcleos pueden modificarse según el ciclo, y tienden siempre a la profundización de
los contenidos. Su organización responde a la necesidad de identificar los temas y
problemas centrales desde los cuales se abordará la enseñanza. Son núcleos básicos
que componen la estructura conceptual de cada una de las disciplinas”. (Edufis, 2012,
p. 94)
44
que en forma simultánea se deben tener en cuenta estas cuatro perspectivas de abordar
un contenido para trabajarlo en clase”. (Edufis, 2012, p. 95)
“(Al pensar en esto de varias maneras durante las etapas del trabajo estamos trabajando
con los elementos del Lenguaje). El docente debe anticipar –e intentar que los chicos
anticipen– los posibles inconvenientes que se producirán, los cuidados que deberán
tenerse, observar los posibles lugares desde donde se atarán los hilos con la intención
de trabajar en la mayor variedad de alturas, sin que queden espacios demasiado llenos
“o enredados” y otros muy vacíos. Quizá sea conveniente que no todos comiencen a
la vez para poder ir observando cómo queda, es decir, planificar un posible modo de
acción. (Se les está pidiendo que piensen en la realización de trabajo: eje de la
Producción). Una vez comenzado el trabajo, se hace necesario detenerse más de una
vez e invitar a los niños a observar los espacios resultantes (entre los hilos y entre éstos
y los objetos del lugar), encontrar lugares desde donde mirar, proponiéndoles que se
agachen, se suban a una silla, se tiren al suelo, etc. Aquí se pone en juego el
reconocimiento perceptual, y desde la frecuentación de un espacio conocido
trascendiéndolo para llegar a los conceptos plásticos. Invitar a otro docente a mostrar
45
lo que se ha hecho podría ser una manera de comentar la experiencia tomando
conciencia de qué han aprendido.(Aquí se termina de problematizar la Recepción
cuando no sólo ellos se han detenido a mirar sino que alguien de afuera les aporta su
mirada)En la clase siguiente, con los mismos materiales, trabajarán individualmente
sobre hojas de papel “dibujando con hilos”, y el maestro podrá guiar la reflexión sobre
las diferencias en los resultados, las posibilidades y limitaciones de trabajar en uno y
en otro espacio así como también los de hacerlo solos o en forma grupal”. (Edufis,
2012, pp. 95-96)
46
CONCLUSIONES
SEGUNDA: “El arte es una buena estrategia para la educación en todas las áreas. En
la primera infancia potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una
herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar”. (Abcdelbebe.com, 2019,
párr. 5)
47
REFERENCIAS CITADAS
Aguirre, I. (2000). Teorías y Prácticas en Educación Artística. Ideas para una revisión
pragmatista de la experiencia estética. Pamplona: Universidad Pública de
Navarra.
Edufis. (2012). ¿Por qué producir un nuevo diseño curricular para la educación
primaria? Obtenido de Edufismatanzaprimaria:
https://edufismatanzaprimaria.blogspot.com/2012/07/por-que-producir-un-
nuevo-diseno.html
Efland, A. D., Freedman, K., & Stuhr, P. (2003). La educación en el arte postmoderno.
Barcelona: Editorial Paidós.
Sánchez, A. (2019). ¿Cómo transmitir a los niños la importancia del arte? Obtenido
de Eres mamá: https://eresmama.com/como-transmitir-a-los-ninos-la-
importancia-del-arte/
49
50
51