Agostino De Rosa
Agostino De Rosa (Bari, Italy 1963) is an architect and Full Professor at University Iuav of Venezia (Italy). He teaches Laboratory of Architectural Representation (Foundations and Applications of Descriptive Geometry+Architectural Representation) and Theory and History of Representational Methods (degree course), and Architectural Drawing in Landscape Architecture (degree course) at the University Iuav of Venezia- Department of Architecture and Arts. He co-ordinates the PhD program on Surveying and Representing Architecture and the Environment at the IUAV postgraduate school.
He teaches also "Comparing East and West" at Venice International University (VIU).
He has written books and essays on the theme of representation, the history of images and land art. His books include, among the many published: Geometries of Shadows. History and Symbolism oh Shadow Theory, Utet/Città Studi, Milan 1996; Infinity unveiled to the sight. Representational forms of the Far East, Utet/Città Studi, Milan 1998; The Geometry of Image. History of Representational Methods, 1st. vol., From Prehistory to the Middle Ages, Utet, Torino 2000; (with G. D’Acunto), The Vertigo of the Sight. Three Essays on the Anamorphic Representation, Cafoscarina, Venice 2002; James Turrell. Geometries of Light. The Roden Crater Project (Electa, Milan 2007); From Earth to the Sky, Skira, Milan 2008; James Turrell: Geometry of Light, Hatje Cantz, Ostfildern 2009; Jean-François Niceron. Perspective, Catoptric and Artificial Magic (Aracne, Rome 2013); Representations on the Threshold of the Void: Aesthetics of disappearance (with G. D’Acunto, Il Poligrafo, Padua 2014).
He is editor of the critical edition of perspective works and treatises (La Perspective Curieuse, 1638, and Thaumaturgus Opticus, 1646) by Friar Jean François Niceron (1613–1646), reconstructing – digitally and physically - the optical devices and trycheries designed by him during the XVII century, and recently showed to the public during the venetian exibtiton “Jean-François Niceron. Perspective, Catoptric and Artificial Magic” (Venice 2013).
He’s also the Scientific co-ordinator of the surveying program (employing both laser scanner technology that photo-modelation) of the anamorphic and astronomical paintings hosted in the Monastery of Trinità dei Monti (Rome).
He is the Scientific Co-ordinator of the Imago rerum research group, for which he edited the following volumes containing the proceedings from the international Venetian seminars of the same name: The denigrated eye. Observer's role in the era of digital representation (Il Poligrafo, Padua 2003); Between Shadow and Light (Il Poligrafo, Padua 2004); Easts and Wests of Representation (Il Poligrafo, Padua 2005); Representations on the Threshold of the Void: Aesthetics of disappearance (with G. D’Acunto, Il Poligrafo, Padua 2014).
He works with an international team on the Roden Crater project (Painted Desert, Arizona USA), designed by renowned American light artist James Turrell (1943) and directed by Richard Andrews, currently on construction.
He collaborates also with the American composer John Luther Adams (1953) at Sila (The Breath of the World), a light and sound installation 'tuned' with the ecological movements of the Venice Lagoon (location: Thetis Foundation, Venice, planned opening date: autumn 2015).
He is Director of following book series: Geometry Drawing Image (Cafoscarina press, Venice); Theory and History of Representational Forms (Aracne Press, Rome).
He’s member of the Advisory Board of the following scientific book series and magazine: CHORA: Intervals in the Philosophy of Architecture (McGill University, Canada); of Autoportret (Krakow, Poland); and Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (Milan, Italy).
He is a member the doctoral program’s Teaching Board in "ARCHITECTURE, CITY 'AND DESIGN" at the Graduate School of the University IUAV of Venice, coordinating scientifically the curriculum titled "Survey and representation of architecture and the environment."
He has curated exhibitions at: University Iuav of Venezia (Venezia, Italy), Panza Villa and Collection (Biumo Superiore, Varese, Italy); Modern Art Gallery (Palermo, ItaliY); Museum of Photography (Alia, Palermo, Italy); Fondazione Querini Stampalia (Venezia, Italy); Lichtmuseum (Unna, Germany); Steinerhögskolan (Järna, Sweden).
Phone: +39.0412571965
Address: Università Iuav di Venezia
DCP Dipartimento Culture del Progetto
Unità di Ricerca: Rappresentazione
Dorsoduro, 2196
30123 VENEZIA
He teaches also "Comparing East and West" at Venice International University (VIU).
He has written books and essays on the theme of representation, the history of images and land art. His books include, among the many published: Geometries of Shadows. History and Symbolism oh Shadow Theory, Utet/Città Studi, Milan 1996; Infinity unveiled to the sight. Representational forms of the Far East, Utet/Città Studi, Milan 1998; The Geometry of Image. History of Representational Methods, 1st. vol., From Prehistory to the Middle Ages, Utet, Torino 2000; (with G. D’Acunto), The Vertigo of the Sight. Three Essays on the Anamorphic Representation, Cafoscarina, Venice 2002; James Turrell. Geometries of Light. The Roden Crater Project (Electa, Milan 2007); From Earth to the Sky, Skira, Milan 2008; James Turrell: Geometry of Light, Hatje Cantz, Ostfildern 2009; Jean-François Niceron. Perspective, Catoptric and Artificial Magic (Aracne, Rome 2013); Representations on the Threshold of the Void: Aesthetics of disappearance (with G. D’Acunto, Il Poligrafo, Padua 2014).
He is editor of the critical edition of perspective works and treatises (La Perspective Curieuse, 1638, and Thaumaturgus Opticus, 1646) by Friar Jean François Niceron (1613–1646), reconstructing – digitally and physically - the optical devices and trycheries designed by him during the XVII century, and recently showed to the public during the venetian exibtiton “Jean-François Niceron. Perspective, Catoptric and Artificial Magic” (Venice 2013).
He’s also the Scientific co-ordinator of the surveying program (employing both laser scanner technology that photo-modelation) of the anamorphic and astronomical paintings hosted in the Monastery of Trinità dei Monti (Rome).
He is the Scientific Co-ordinator of the Imago rerum research group, for which he edited the following volumes containing the proceedings from the international Venetian seminars of the same name: The denigrated eye. Observer's role in the era of digital representation (Il Poligrafo, Padua 2003); Between Shadow and Light (Il Poligrafo, Padua 2004); Easts and Wests of Representation (Il Poligrafo, Padua 2005); Representations on the Threshold of the Void: Aesthetics of disappearance (with G. D’Acunto, Il Poligrafo, Padua 2014).
He works with an international team on the Roden Crater project (Painted Desert, Arizona USA), designed by renowned American light artist James Turrell (1943) and directed by Richard Andrews, currently on construction.
He collaborates also with the American composer John Luther Adams (1953) at Sila (The Breath of the World), a light and sound installation 'tuned' with the ecological movements of the Venice Lagoon (location: Thetis Foundation, Venice, planned opening date: autumn 2015).
He is Director of following book series: Geometry Drawing Image (Cafoscarina press, Venice); Theory and History of Representational Forms (Aracne Press, Rome).
He’s member of the Advisory Board of the following scientific book series and magazine: CHORA: Intervals in the Philosophy of Architecture (McGill University, Canada); of Autoportret (Krakow, Poland); and Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (Milan, Italy).
He is a member the doctoral program’s Teaching Board in "ARCHITECTURE, CITY 'AND DESIGN" at the Graduate School of the University IUAV of Venice, coordinating scientifically the curriculum titled "Survey and representation of architecture and the environment."
He has curated exhibitions at: University Iuav of Venezia (Venezia, Italy), Panza Villa and Collection (Biumo Superiore, Varese, Italy); Modern Art Gallery (Palermo, ItaliY); Museum of Photography (Alia, Palermo, Italy); Fondazione Querini Stampalia (Venezia, Italy); Lichtmuseum (Unna, Germany); Steinerhögskolan (Järna, Sweden).
Phone: +39.0412571965
Address: Università Iuav di Venezia
DCP Dipartimento Culture del Progetto
Unità di Ricerca: Rappresentazione
Dorsoduro, 2196
30123 VENEZIA
less
InterestsView All (22)
Uploads
Books by Agostino De Rosa
Il progetto artistico che il volume illustra consiste nella realizzazione, all’interno di un cratere vulcanico spento situato nel Painted Desert (nord-est dell’Arizona), di un insieme di camere ipogee, collegate da tunnel anch’essi sotterranei, predisposte per accogliere la luce desertica sia diurna che notturna, offrendola ai visitatori secondo modalità sperimentate in vitro da James Turrell nelle sue celebri istallazioni luminose.
Tale studio di Turrell risale al 1974, anno in cui riceve una borsa di studio dalla Fondazione Guggenheim con cui finanzia una serie di voli sul territorio desertico dell’ovest americano alla ricerca di un sito naturale per proseguire le sue note ricerche espressive. Dopo sette mesi di ricerche, la scelta ricade appunto sul Roden Crater, cavità dalle straordinarie potenzialità: il clima favorevole, infatti, favorisce le diverse sperimentazioni sulla luce.
Dall’epoca di questa scoperta a oggi, il progetto prende forma e si arricchisce di installazioni, tutte ipogee e destinate all’esaltazione dei fenomeni luminosi, all’osservazione delle costellazioni e alla percezione dei suoni dell’universo.
Scopo dell’artista è di indurre una dilatazione degli organi sensoriali, così che il visitatore sappia farsi ricettivo a ogni presenza fotonica, sia nel caso che essa giunga dal Sole, che dalla Luna che da stelle lontane anni luce; ma anche ad ogni suono, proveniente sia dai dintorni terrestri che dall’immenso spazio siderale che ci circonda.
Il volume documenta il progetto e i singoli ambienti che lo costituiscono attraverso modelli digitali in grado di prefigurare non solo il compiuto aspetto finale, da un punto di vista architettonico e paesaggistico, ma anche la funzione di osservatorio a occhio nudo di particolari eventi astronomici.
Il cd-rom allegato al volume propone, attraverso complesse elaborazioni digitali, una guida alla comprensione del progetto e delle sue plurime funzioni: terresti e siderali.
Attualmente l’artista californiano risiede per metà dell’anno a New York e per l’altra metà in Arizona nella città di Flagstaff (località a 40 km dal cratere) per poter seguire da vicino i lavori presso il Roden Crater.
(...)
Questo primo volume, redatto da Agostino De Rosa, affronta il problema dalle sue più antiche radici, quando cioè, lungi dall'essere chiaramente formulato, non era neppure percepito nella sua complessità né tantomeno nella sua unità; sappiamo infatti, e la lettura del testo ce lo conferma, come quella complessità e unità, che oggi ci appare logica ed evidente, non fosse allora neppure intuita, venendo piuttosto la materia scissa nelle due componenti essenziali, ciascuna assolutamente ignara dell'altra: da un lato la presenza di antichissime pitture rupestri dimostra l'irrinunciabile esigenza umana di esprimersi attraverso immagini talvolta narrative o simboliche, più spesso destinate a esorcizzare i molti e non sempre dominabili pericoli, la stessa esigenza che via via ha preso sempre maggior coscienza di sé estrinsecandosi poi nella consapevolezza dell'opera d'arte; l'altra esigenza dell'uomo, quella della curiosità verso i fenomeni della natura, da sempre appannaggio dei filosofi, con le prime civiltà si fonde con quella tesa alla risoluzione dei problemi pratici legati alla misurazione. Ed è così che, sulle rive del Nilo, nasce la geometria, disciplina presto finalizzata a fornire numerose altre risposte, prime fra tutte quelle relative alle leggi visive, le leggi cioè che regolano le apparenti deformazioni della realtà.
A lungo dunque i due àmbiti della ricerca sembrano procedere su due strade parallele, restando i problemi della visione, e più in generale della geometria, appannaggio dei matematici, quelli della costruzione di immagini sempre più 'realistiche' dello spazio esclusiva competenza degli artisti, dei pittori in primis. E il lettore, dalla puntuale analisi dei dipinti antichi più significativi, potrà verificare come sia precoce l'intuizione, e talvolta assai più che un'intuizione, da parte degli artisti più sensibili, di quei procedimenti che caratterizzeranno poi la rappresentazione prospettica.
Nel testo dunque le due esperienze vengono esaminate separatamente, verificandosi in àmbiti assai diversi, e ciascuna attraverso la relativa documentazione: quella che si concretizza nelle espressioni pittoriche, e in scarse allusioni letterarie, e quella degli antichi trattati di ottica greci e arabi pervenutici attraverso traduzioni latine, il più antico dei quali si deve a Euclide. Ma dall'analisi critica condotta dall'autore emergono chiaramente gli inconsci, o forse addirittura consapevoli, precoci reciproci legami: il dubbio su tale consapevolezza deriva evidentemente dall'assenza di chiari documenti scritti che possano darci la sicurezza in un senso o nell'altro.
(...)
In questo studio si cercherà di esporre la sottile trama che lega questo approccio tradizionale di rappresentazione tipico dell'estremo-Oriente - regolato da un centro motore divino ma geometricamente definibile - alla predilezione sino-nipponica per l'ombra. Avulsa dalle connotazioni manichee occidentali, e depurata dalle sue applicazioni descrittive, l'ombra in Cina e Giappone torna a definire spazi e architetture mitiche, in cui viene ad esaltarsi una anelito percettivo dell'ignoto. Sarà possibile così constatare come questo culto di ciò che alligna nell'oscurità non corrisponda, nelle rappresentazioni architettoniche o figurative tout court, ad una sua traduzione grafica, il motivo di questa assenza celandosi nel carattere panteistico della forma pseudo-assonometrica, a cui prima si accennava. Si potrà constatare che quelle immagini sono sospese 'tra luce e ombra', occupando un dominio, un limbo figurativo al di là dei confini della percezione e della quotidianità, in cui albergano segreti i segni del rito e dell'altrove.
L'esegesi del sistema di proiezione sino-nipponico condurrà, dunque, attraverso un'analisi storico-critica dei 'dipinti obliqui', al problema delle 'luci senza ombre' nelle figurazioni estremo-orientali, in particolare giapponesi: qui i due elementi - assonometria e ombra - troveranno finalmente un orizzonte interpretativo comune, convergendo in un'ipotesi che, ci pare, li motiva scambievolmente nel rispetto delle contestualità storiche e filosofiche.
E' evidente che quelli qui presentati sono atti interpretativi di fenomeni e forme espressive assai distinte dal punto di vista etno-culturale rispetto a quelle occidentali, ma tutte protese a riflettere su di una accezione del disegno qui di nuovo al suo apogeo archetipico, ovvero come proiezione grafica o pittorica di un Altrove, di un mondo di cui l'Occidente ha perso la nozione: il mondo del rito.
E’ difficile pensare all’idea di rappresentazione come ad un processo che implica la morte dell’oggetto rappresentato; pur tuttavia così come il rigor mortis impone il definitivo congelamento dell’evoluzione fisico-materica al corpo un tempo vivente, allo stesso modo nella raffigurazione geometrica del reale quel corpo sacrifica alla conoscenza del mondo la propria esistenza sempre cangiante e variabile, introducendo quindi “l’equivalenza tra rigore scientifico e rigore (rigidità) della morte”1: l’immagine di un oggetto su di un supporto bidimensionale fissa in altri termini la storia evolutiva dell’oggetto stesso in un preciso istante spazio-temporale, in bilico su di un confine semantico che da un lato è memoria della sua esistenza passata - anche se appena trascorsa -, e dall’altro è il segnale della sua sottrazione al mondo visibile in favore dell' ingresso in un universo - quello della proiezione grafica - in cui le differenziazioni fra sopra e sotto, destra e sinistra, tangibile e intangibile etc., diventano convenzioni geometriche e non condizioni fenomeniche. La singolare utilità di questo esorcismo della vita perpetrato dalla rappresentazione sortisce, ai nostri occhi, l’effetto paradossalmente contrario che gli oggetti disegnati appartengano ancora al nostro mondo, per l’unica ragione che essi sono così più facilmente dominabili - percettivamente, e metricamente -, e di essi possiamo disporre per ricostruire e riconfigurare frammenti di realtà.
Ma il disegno - così come la scrittura - si identifica anche con una sorta di memoria artificiale, un luogo esterno alla mente in cui è sospinta la complessità del ricordare: in tal modo la memoria non abita più in noi, ma si trova, ipostatizzata, altrove, su di un foglio sotto forma di segni grafici o scritturali.
“Memoria e immanenza, ciò che è stato e ciò che può accadere, costituiscono il presente dell’opera”2
che così è destinata a descrivere uno spazio tra ciò che effettivamente vediamo e ciò che è possibile vedere: ad essa dunque il compito di rappresentare soprattutto l’irrappresentabile, di sentire il non sensibile. L’operazione rappresentativa riesce allora ad inverarsi laddove qualcosa di nuovo emerge davanti ai nostri occhi, nell’offrirci un rinnovato paesaggio popolato da forme scomparse, forme emergenti, dall’attesa che queste figure portano in sé di altre figure.
Esiste però un forma di proiezione che pur traducendo l’oggetto in un’icona sottile e piana, non si sottrae alle leggi dello sviluppo organico, non si congela nella distanza della veduta geometrica, ma si evolve con il corpo e il centro di proiezione che ne permettono l’epifania, favorendo l’apparire di quel paesaggio subliminale a cui si faceva riferimento: è questa la proiezione dell’ombra. Dal momento che, nel mondo fenomenico, l'ombra cresce, si sviluppa ma poi viene riassorbita dalle tenebre notturne, essa stessa si muove in modo sincrono con i moti assoluti dell’oggetto e della sorgente luminosa che la proietta, nonché con i moti relativi dell'uno e dell'altra: una forma di rappresentazione, l’ombra, che dunque sfugge alla legge di coercitiva rigidità fra oggetto e raffigurazione, se non nell’atto iniziale di trasmutazione dell’uno nell’altra. Già in natura l’ombra si offre come rappresentazione per eccellenza, replica, clone depurato dalle complessità stereometriche e fisiognomiche dell’oggetto, così quotidiana e presente nel nostro universo percettivo che quasi se ne trascura l’esistenza pur parallela alla nostra. Silenziosa, fedele ma capace di fraternizzare con altre aree di luminosità diminuita, l’ombra è inevitabilmente legata ad un significato escatologico che permette di studiarne le peregrinazioni semantiche anche all’interno dell’ambito del disegno, ovvero laddove la sua natura di immagine viene sublimata dalla restituzione offertane dai metodi della Geometria descrittiva. E’ questo il senso della presente ricerca, in cui si è tentato di investigare il mondo dell’ombra - nelle sue declinazioni grafico-pittoriche - attraverso un avvicinamento progressivo al suo nucleo più intimo e poetico. L’incipit è fornito da un esame dei contenuti simbolici legati all’idea di ombra da più prospettive gnoseologiche; esse forniscono un quadro generale di riferimento per orientarsi a leggere il suo dispiegarsi figurativo da una posizione non solamente essoterica. Le leggende, i miti, le valenze iniziatiche legate all’ombra quale punto di equilibrio per lo svolgersi di cosmogonie e riti suggeriscono che l’apparenza fenomenica è una pura rappresentazione, illusione, eco di una realtà più profonda e distante, spesso inattingibile nonostante i nostri ingenui tentativi di illustrarla.
Una difficoltà che certo non sfuggì a chi, nel passato, ha tentato di stabilire a quali leggi geometriche rispondesse l’ombra nel passaggio dall’evidenza fenomenica alla sua descrizione su carta o all’interno di un dipinto. La storia della teoria delle ombre (skiagraphia) esibisce - qui presente nella seconda parte del testo - racconta di errori e ripensamenti, approssimazioni e tentativi, tutti testimoni di una lenta convergenza verso una verità geometrica spesso in contraddizione dialettica con le esigenze espressive del disegnatore o del pittore. La posizione trasversale della skiagraphia rispetto a tutti i metodi di rappresentazione, il fatto che in essa si riassumano i più complessi problemi metrici e d’intersezione affrontati e risolti poi dalla Geometria descrittiva, in qualche modo fanno della “teoria delle ombre” - ancor prima della sua formalizzazione disciplinare - una sorta di archetipo dell’idea stessa di proiezione e disegno, e dunque un luogo in cui consapevolezza e prefigurazione potevano vicendevolmente misurare la propria distanza dalla risoluzione di un problema apparentemente solo geometrico. Discosti e contemporaneamente immersi in queste problematiche, gli artisti figurativi sono stati gli operatori privilegiati a cui si è offerta la possibilità di misurare questa lontananza invisibile: le loro opere sono spesso veri tour-de-force rappresentativi in cui si sommano complesse problematiche figurative, prospettiche e skiagrafiche. La concentrazione su di una limitata superficie di tali difficoltà rappresentative, rende quei dipinti oggetti di grande fascino, straordinari accumulatori di segni grafici e simbolici che trascendono la mera finalità descrittiva. Da tali premesse nasce l’idea di studiare opere pittoriche specificamente emblematiche della messa in scena di problemi skiagrafici, in cui fosse esplicito l’impiego della prospettiva o che presupponessero comunque un tipo di fruizione sub-specie prospettico; era dunque necessario eseguire la restituzione prospettica delle ombre nelle opere prescelte, cioé la cosiddetta Pala di Brera (1472) di Piero della Francesca; Signora e Gentiluomo alla spinetta (1660) di Vermeer di Delft. Conclude la ricerca un'analisi rigorosa di alcune installazioni luminose dell’artista americano James Turrell: si scopre così che tali opere individuano un dominio figurativo in cui la luce e l’ombra disegnano un ordito fatto talvolta di rigore geometrico e puntuale osservazione della realtà fenomenica, ma talaltra di scelte trasgressive e immaginifiche, dettate da strategie espressive o da struggenti dubbi interpretativi legati all’ambiguità della percezione; gli artisti in questione infatti paiono domandarsi quale immagine abbia diritto di cittadinanza in una rappresentazione: quella sensoria o quella intellettualizzata? E’ un nodo interpretativo, quest’ultimo, che sembra lacerare con straordinaria attualità il mondo contemporaneo, disorientato dall’ossessiva dicotomia quotidiana tra immagine - assurta a quasi unico veicolo dell’informazione - e percezione, ormai sempre più narcotizzata e eterodiretta nella sua globalità sensoria.
Book chapters by Agostino De Rosa
at a very early stage of his life. The second part describes a digital interpretation of a non-executed project for a scientific Villa where we could have found instruments of Wonder employing mirrors and lenses commissioned by Cardinal Camillo Pamphilj (1622–1666).
The project was conceived by the architect Francesco Borromini (1599–1667) and Father Emmanuel Maignan (1601–1676) at the end of the first half of the Seventeenth century. Borromini, who is well known for his architectonical work, drew both building plan and façade using two different symmetrical solutions. Maignan wrote a list of 21 scientific games, most of them scaled architectonically, representing the experimental research in the Baroque period on optics, gnomonic, void, acoustics, magnetism and so on. As well, optical ‘games’ adopting conical mirrors that create catoptric anamorphosis, and flat mirrors conceived to project sunrays in the building and develop catoptric sundials, will also be examined. Niceron’s and Maignan’s epistemological research intersected Cartesian and Hobbesian thought. Their works often became a true reflection of contemporary philosophical positions, while nevertheless preserving their stylistic autonomy both in content and form.
Here are examined in particular two works by two artists, representing two different conceptual approaches to the perception and symbolism of light and shadow. The first is the so-called Brera Madonna by Piero della Francesca, where the image projected from a luminous radiation is employed with a narrative purpose, supporting the apparently hidden script of the painting and according to the artist’s own speculations about perspective as a means to clarify the phenomenal world.
The second is one of James Turrell’s Dark Spaces installations, where quantum electrodynamics interpretation of light is taken into account: for Turrell, light is physical and thus can shape spaces where the visitors, or viewers, can “see themselves seeing.” In his body of work, perceptual deceptions are carefully produced by the interaction of the senses with his phenomenal staging of light and darkness, but a strong symbolic component is always present, often related to his own speculative interests.
In both cases, light and shadow, through their geometries, emphasize both phenomenal and spiritual contents of the work of art, intended as a device to expand the perception and the knowledge of the viewer.
questo orizzonte gnoseologico attraverso una nozione fisica e corporea dello sguardo, in cui sembra necessario chiudere gli occhi per vedere meglio e in modo certificato, a meno di non incorrere nella follia dello sguardo. I giochi anamorfici, catottrici e diottrici del padre Minimo Jean-François Niceron (1313-1636) sembrano assecondare questa interpretazione della vista come “un pensiero che decifra rigorosamente i segni del corpo” (Merleau-Ponty 1989: 33) in cui la follia è espunta e al suo posto compare un’immagine frutto di creazione artistica, palesemente artefatta, che dunque rende esplicite, nel suo farsi e mostrasi, le strutture retoriche e scientifiche che la sostengono.
Il progetto artistico che il volume illustra consiste nella realizzazione, all’interno di un cratere vulcanico spento situato nel Painted Desert (nord-est dell’Arizona), di un insieme di camere ipogee, collegate da tunnel anch’essi sotterranei, predisposte per accogliere la luce desertica sia diurna che notturna, offrendola ai visitatori secondo modalità sperimentate in vitro da James Turrell nelle sue celebri istallazioni luminose.
Tale studio di Turrell risale al 1974, anno in cui riceve una borsa di studio dalla Fondazione Guggenheim con cui finanzia una serie di voli sul territorio desertico dell’ovest americano alla ricerca di un sito naturale per proseguire le sue note ricerche espressive. Dopo sette mesi di ricerche, la scelta ricade appunto sul Roden Crater, cavità dalle straordinarie potenzialità: il clima favorevole, infatti, favorisce le diverse sperimentazioni sulla luce.
Dall’epoca di questa scoperta a oggi, il progetto prende forma e si arricchisce di installazioni, tutte ipogee e destinate all’esaltazione dei fenomeni luminosi, all’osservazione delle costellazioni e alla percezione dei suoni dell’universo.
Scopo dell’artista è di indurre una dilatazione degli organi sensoriali, così che il visitatore sappia farsi ricettivo a ogni presenza fotonica, sia nel caso che essa giunga dal Sole, che dalla Luna che da stelle lontane anni luce; ma anche ad ogni suono, proveniente sia dai dintorni terrestri che dall’immenso spazio siderale che ci circonda.
Il volume documenta il progetto e i singoli ambienti che lo costituiscono attraverso modelli digitali in grado di prefigurare non solo il compiuto aspetto finale, da un punto di vista architettonico e paesaggistico, ma anche la funzione di osservatorio a occhio nudo di particolari eventi astronomici.
Il cd-rom allegato al volume propone, attraverso complesse elaborazioni digitali, una guida alla comprensione del progetto e delle sue plurime funzioni: terresti e siderali.
Attualmente l’artista californiano risiede per metà dell’anno a New York e per l’altra metà in Arizona nella città di Flagstaff (località a 40 km dal cratere) per poter seguire da vicino i lavori presso il Roden Crater.
(...)
Questo primo volume, redatto da Agostino De Rosa, affronta il problema dalle sue più antiche radici, quando cioè, lungi dall'essere chiaramente formulato, non era neppure percepito nella sua complessità né tantomeno nella sua unità; sappiamo infatti, e la lettura del testo ce lo conferma, come quella complessità e unità, che oggi ci appare logica ed evidente, non fosse allora neppure intuita, venendo piuttosto la materia scissa nelle due componenti essenziali, ciascuna assolutamente ignara dell'altra: da un lato la presenza di antichissime pitture rupestri dimostra l'irrinunciabile esigenza umana di esprimersi attraverso immagini talvolta narrative o simboliche, più spesso destinate a esorcizzare i molti e non sempre dominabili pericoli, la stessa esigenza che via via ha preso sempre maggior coscienza di sé estrinsecandosi poi nella consapevolezza dell'opera d'arte; l'altra esigenza dell'uomo, quella della curiosità verso i fenomeni della natura, da sempre appannaggio dei filosofi, con le prime civiltà si fonde con quella tesa alla risoluzione dei problemi pratici legati alla misurazione. Ed è così che, sulle rive del Nilo, nasce la geometria, disciplina presto finalizzata a fornire numerose altre risposte, prime fra tutte quelle relative alle leggi visive, le leggi cioè che regolano le apparenti deformazioni della realtà.
A lungo dunque i due àmbiti della ricerca sembrano procedere su due strade parallele, restando i problemi della visione, e più in generale della geometria, appannaggio dei matematici, quelli della costruzione di immagini sempre più 'realistiche' dello spazio esclusiva competenza degli artisti, dei pittori in primis. E il lettore, dalla puntuale analisi dei dipinti antichi più significativi, potrà verificare come sia precoce l'intuizione, e talvolta assai più che un'intuizione, da parte degli artisti più sensibili, di quei procedimenti che caratterizzeranno poi la rappresentazione prospettica.
Nel testo dunque le due esperienze vengono esaminate separatamente, verificandosi in àmbiti assai diversi, e ciascuna attraverso la relativa documentazione: quella che si concretizza nelle espressioni pittoriche, e in scarse allusioni letterarie, e quella degli antichi trattati di ottica greci e arabi pervenutici attraverso traduzioni latine, il più antico dei quali si deve a Euclide. Ma dall'analisi critica condotta dall'autore emergono chiaramente gli inconsci, o forse addirittura consapevoli, precoci reciproci legami: il dubbio su tale consapevolezza deriva evidentemente dall'assenza di chiari documenti scritti che possano darci la sicurezza in un senso o nell'altro.
(...)
In questo studio si cercherà di esporre la sottile trama che lega questo approccio tradizionale di rappresentazione tipico dell'estremo-Oriente - regolato da un centro motore divino ma geometricamente definibile - alla predilezione sino-nipponica per l'ombra. Avulsa dalle connotazioni manichee occidentali, e depurata dalle sue applicazioni descrittive, l'ombra in Cina e Giappone torna a definire spazi e architetture mitiche, in cui viene ad esaltarsi una anelito percettivo dell'ignoto. Sarà possibile così constatare come questo culto di ciò che alligna nell'oscurità non corrisponda, nelle rappresentazioni architettoniche o figurative tout court, ad una sua traduzione grafica, il motivo di questa assenza celandosi nel carattere panteistico della forma pseudo-assonometrica, a cui prima si accennava. Si potrà constatare che quelle immagini sono sospese 'tra luce e ombra', occupando un dominio, un limbo figurativo al di là dei confini della percezione e della quotidianità, in cui albergano segreti i segni del rito e dell'altrove.
L'esegesi del sistema di proiezione sino-nipponico condurrà, dunque, attraverso un'analisi storico-critica dei 'dipinti obliqui', al problema delle 'luci senza ombre' nelle figurazioni estremo-orientali, in particolare giapponesi: qui i due elementi - assonometria e ombra - troveranno finalmente un orizzonte interpretativo comune, convergendo in un'ipotesi che, ci pare, li motiva scambievolmente nel rispetto delle contestualità storiche e filosofiche.
E' evidente che quelli qui presentati sono atti interpretativi di fenomeni e forme espressive assai distinte dal punto di vista etno-culturale rispetto a quelle occidentali, ma tutte protese a riflettere su di una accezione del disegno qui di nuovo al suo apogeo archetipico, ovvero come proiezione grafica o pittorica di un Altrove, di un mondo di cui l'Occidente ha perso la nozione: il mondo del rito.
E’ difficile pensare all’idea di rappresentazione come ad un processo che implica la morte dell’oggetto rappresentato; pur tuttavia così come il rigor mortis impone il definitivo congelamento dell’evoluzione fisico-materica al corpo un tempo vivente, allo stesso modo nella raffigurazione geometrica del reale quel corpo sacrifica alla conoscenza del mondo la propria esistenza sempre cangiante e variabile, introducendo quindi “l’equivalenza tra rigore scientifico e rigore (rigidità) della morte”1: l’immagine di un oggetto su di un supporto bidimensionale fissa in altri termini la storia evolutiva dell’oggetto stesso in un preciso istante spazio-temporale, in bilico su di un confine semantico che da un lato è memoria della sua esistenza passata - anche se appena trascorsa -, e dall’altro è il segnale della sua sottrazione al mondo visibile in favore dell' ingresso in un universo - quello della proiezione grafica - in cui le differenziazioni fra sopra e sotto, destra e sinistra, tangibile e intangibile etc., diventano convenzioni geometriche e non condizioni fenomeniche. La singolare utilità di questo esorcismo della vita perpetrato dalla rappresentazione sortisce, ai nostri occhi, l’effetto paradossalmente contrario che gli oggetti disegnati appartengano ancora al nostro mondo, per l’unica ragione che essi sono così più facilmente dominabili - percettivamente, e metricamente -, e di essi possiamo disporre per ricostruire e riconfigurare frammenti di realtà.
Ma il disegno - così come la scrittura - si identifica anche con una sorta di memoria artificiale, un luogo esterno alla mente in cui è sospinta la complessità del ricordare: in tal modo la memoria non abita più in noi, ma si trova, ipostatizzata, altrove, su di un foglio sotto forma di segni grafici o scritturali.
“Memoria e immanenza, ciò che è stato e ciò che può accadere, costituiscono il presente dell’opera”2
che così è destinata a descrivere uno spazio tra ciò che effettivamente vediamo e ciò che è possibile vedere: ad essa dunque il compito di rappresentare soprattutto l’irrappresentabile, di sentire il non sensibile. L’operazione rappresentativa riesce allora ad inverarsi laddove qualcosa di nuovo emerge davanti ai nostri occhi, nell’offrirci un rinnovato paesaggio popolato da forme scomparse, forme emergenti, dall’attesa che queste figure portano in sé di altre figure.
Esiste però un forma di proiezione che pur traducendo l’oggetto in un’icona sottile e piana, non si sottrae alle leggi dello sviluppo organico, non si congela nella distanza della veduta geometrica, ma si evolve con il corpo e il centro di proiezione che ne permettono l’epifania, favorendo l’apparire di quel paesaggio subliminale a cui si faceva riferimento: è questa la proiezione dell’ombra. Dal momento che, nel mondo fenomenico, l'ombra cresce, si sviluppa ma poi viene riassorbita dalle tenebre notturne, essa stessa si muove in modo sincrono con i moti assoluti dell’oggetto e della sorgente luminosa che la proietta, nonché con i moti relativi dell'uno e dell'altra: una forma di rappresentazione, l’ombra, che dunque sfugge alla legge di coercitiva rigidità fra oggetto e raffigurazione, se non nell’atto iniziale di trasmutazione dell’uno nell’altra. Già in natura l’ombra si offre come rappresentazione per eccellenza, replica, clone depurato dalle complessità stereometriche e fisiognomiche dell’oggetto, così quotidiana e presente nel nostro universo percettivo che quasi se ne trascura l’esistenza pur parallela alla nostra. Silenziosa, fedele ma capace di fraternizzare con altre aree di luminosità diminuita, l’ombra è inevitabilmente legata ad un significato escatologico che permette di studiarne le peregrinazioni semantiche anche all’interno dell’ambito del disegno, ovvero laddove la sua natura di immagine viene sublimata dalla restituzione offertane dai metodi della Geometria descrittiva. E’ questo il senso della presente ricerca, in cui si è tentato di investigare il mondo dell’ombra - nelle sue declinazioni grafico-pittoriche - attraverso un avvicinamento progressivo al suo nucleo più intimo e poetico. L’incipit è fornito da un esame dei contenuti simbolici legati all’idea di ombra da più prospettive gnoseologiche; esse forniscono un quadro generale di riferimento per orientarsi a leggere il suo dispiegarsi figurativo da una posizione non solamente essoterica. Le leggende, i miti, le valenze iniziatiche legate all’ombra quale punto di equilibrio per lo svolgersi di cosmogonie e riti suggeriscono che l’apparenza fenomenica è una pura rappresentazione, illusione, eco di una realtà più profonda e distante, spesso inattingibile nonostante i nostri ingenui tentativi di illustrarla.
Una difficoltà che certo non sfuggì a chi, nel passato, ha tentato di stabilire a quali leggi geometriche rispondesse l’ombra nel passaggio dall’evidenza fenomenica alla sua descrizione su carta o all’interno di un dipinto. La storia della teoria delle ombre (skiagraphia) esibisce - qui presente nella seconda parte del testo - racconta di errori e ripensamenti, approssimazioni e tentativi, tutti testimoni di una lenta convergenza verso una verità geometrica spesso in contraddizione dialettica con le esigenze espressive del disegnatore o del pittore. La posizione trasversale della skiagraphia rispetto a tutti i metodi di rappresentazione, il fatto che in essa si riassumano i più complessi problemi metrici e d’intersezione affrontati e risolti poi dalla Geometria descrittiva, in qualche modo fanno della “teoria delle ombre” - ancor prima della sua formalizzazione disciplinare - una sorta di archetipo dell’idea stessa di proiezione e disegno, e dunque un luogo in cui consapevolezza e prefigurazione potevano vicendevolmente misurare la propria distanza dalla risoluzione di un problema apparentemente solo geometrico. Discosti e contemporaneamente immersi in queste problematiche, gli artisti figurativi sono stati gli operatori privilegiati a cui si è offerta la possibilità di misurare questa lontananza invisibile: le loro opere sono spesso veri tour-de-force rappresentativi in cui si sommano complesse problematiche figurative, prospettiche e skiagrafiche. La concentrazione su di una limitata superficie di tali difficoltà rappresentative, rende quei dipinti oggetti di grande fascino, straordinari accumulatori di segni grafici e simbolici che trascendono la mera finalità descrittiva. Da tali premesse nasce l’idea di studiare opere pittoriche specificamente emblematiche della messa in scena di problemi skiagrafici, in cui fosse esplicito l’impiego della prospettiva o che presupponessero comunque un tipo di fruizione sub-specie prospettico; era dunque necessario eseguire la restituzione prospettica delle ombre nelle opere prescelte, cioé la cosiddetta Pala di Brera (1472) di Piero della Francesca; Signora e Gentiluomo alla spinetta (1660) di Vermeer di Delft. Conclude la ricerca un'analisi rigorosa di alcune installazioni luminose dell’artista americano James Turrell: si scopre così che tali opere individuano un dominio figurativo in cui la luce e l’ombra disegnano un ordito fatto talvolta di rigore geometrico e puntuale osservazione della realtà fenomenica, ma talaltra di scelte trasgressive e immaginifiche, dettate da strategie espressive o da struggenti dubbi interpretativi legati all’ambiguità della percezione; gli artisti in questione infatti paiono domandarsi quale immagine abbia diritto di cittadinanza in una rappresentazione: quella sensoria o quella intellettualizzata? E’ un nodo interpretativo, quest’ultimo, che sembra lacerare con straordinaria attualità il mondo contemporaneo, disorientato dall’ossessiva dicotomia quotidiana tra immagine - assurta a quasi unico veicolo dell’informazione - e percezione, ormai sempre più narcotizzata e eterodiretta nella sua globalità sensoria.
at a very early stage of his life. The second part describes a digital interpretation of a non-executed project for a scientific Villa where we could have found instruments of Wonder employing mirrors and lenses commissioned by Cardinal Camillo Pamphilj (1622–1666).
The project was conceived by the architect Francesco Borromini (1599–1667) and Father Emmanuel Maignan (1601–1676) at the end of the first half of the Seventeenth century. Borromini, who is well known for his architectonical work, drew both building plan and façade using two different symmetrical solutions. Maignan wrote a list of 21 scientific games, most of them scaled architectonically, representing the experimental research in the Baroque period on optics, gnomonic, void, acoustics, magnetism and so on. As well, optical ‘games’ adopting conical mirrors that create catoptric anamorphosis, and flat mirrors conceived to project sunrays in the building and develop catoptric sundials, will also be examined. Niceron’s and Maignan’s epistemological research intersected Cartesian and Hobbesian thought. Their works often became a true reflection of contemporary philosophical positions, while nevertheless preserving their stylistic autonomy both in content and form.
Here are examined in particular two works by two artists, representing two different conceptual approaches to the perception and symbolism of light and shadow. The first is the so-called Brera Madonna by Piero della Francesca, where the image projected from a luminous radiation is employed with a narrative purpose, supporting the apparently hidden script of the painting and according to the artist’s own speculations about perspective as a means to clarify the phenomenal world.
The second is one of James Turrell’s Dark Spaces installations, where quantum electrodynamics interpretation of light is taken into account: for Turrell, light is physical and thus can shape spaces where the visitors, or viewers, can “see themselves seeing.” In his body of work, perceptual deceptions are carefully produced by the interaction of the senses with his phenomenal staging of light and darkness, but a strong symbolic component is always present, often related to his own speculative interests.
In both cases, light and shadow, through their geometries, emphasize both phenomenal and spiritual contents of the work of art, intended as a device to expand the perception and the knowledge of the viewer.
questo orizzonte gnoseologico attraverso una nozione fisica e corporea dello sguardo, in cui sembra necessario chiudere gli occhi per vedere meglio e in modo certificato, a meno di non incorrere nella follia dello sguardo. I giochi anamorfici, catottrici e diottrici del padre Minimo Jean-François Niceron (1313-1636) sembrano assecondare questa interpretazione della vista come “un pensiero che decifra rigorosamente i segni del corpo” (Merleau-Ponty 1989: 33) in cui la follia è espunta e al suo posto compare un’immagine frutto di creazione artistica, palesemente artefatta, che dunque rende esplicite, nel suo farsi e mostrasi, le strutture retoriche e scientifiche che la sostengono.
whose life was expressed in a very short period of time - just 33 years - but full of political and cultural events,
reflected in the works that at the eyes of a contemporary beholder appear as extraordinary charades, in the
balance between mathematical strictness and taste for the beauty and the fantastic.
Author of two treaties (the second of which, published posthumously) that have become milestones in studies
of seventeenth-century perspective - the Perspective curieuse (Paris 1638) and the Thaumaturgus opticus (Parsi
1646) - Niceron was fascinated throughout its existence from the idea that in nature is hidden a divine secret
code where the mathematics, and in primis the optics could be major interpreters, making an expressive vocabulary
that through the artificial magic could reproduce its hidden configurative nature, the laws of the making
and forming of its becoming.
CONFERENCE PROCEEDINGS
The lecture deals with the complex nature of James Turrell's artistic work: it's based on a synchronous and innovative use of geometry, sensory perception and art, capable of inducing altered states in the viewer's perception of space and time. The team Imago rerum at IUAV University of Venice has taken about 10 years a collaboration with the American artist to create interactive digital clones of his light works. The purpose is to study in vitro the unique characteristics of his works, in particular his famous and mysterious land-formed work, the Roden Crater Proejct. The lecture explained by such operating methods worked the Venetian team, using the state-of-the-art digital modeling and chrome-luministic simulations to recreate the core of Turrell's works. The lecture ends with a presentation of the interactive model of the Roden Crater project for which it was designed a model of the celestial vault. James Turrells [1] installations and environmental scale designs establish intense co-action with the observer who, overexposed to luminous carefully studied stimuli, modifies his own perception of space. The process of interaction with the work pushes us to accept our own visual capabilities, to ask ourselves with greater insistence if that which we are perceiving actually coincides with phenomenal reality: our eye still functions in a Cartesian manner, but now an interpretative effort is demanded of the sentient capabilities of the observer so as to understand that that which he is seeing is his way of seeing. It deals with an hermeneutical approach to the subject of vision and light – from which the former is derived-, that can only briefly be fit into a well established stylistic trend like that of Light-Environment Art, whose goal is to submerge the spectator in the radiant and shady flow that is generated by light: in this expressive context, the work, " …does not represent nor cause the light, but is physically made of light " [2]. The compositive nature of James Turrell's installations restore that intangible and unique character that is typical of luminous radiation: such works cannot be purchased, displayed in one's living room or, in the traditional sense, in a museum, they occur. They have the characteristics of a happening in which many artists often interact. They are responsible for the production of sounds, noises, and smells that resonate and perceptively envelop the spectator in a fruitive sequence whose goal is to suspend the awareness of self. " This process establishes a relationship between the artist's quest and the environment that becomes the instrument with which to create the piece. This is no longer colour, brush, canvas; but walls, spaces, light, openings that lead to the exterior as
strong and powerful tool between chthonic forces and perceptual implications. Their works form an identifiable or hidden alliance with
the environment, setting free the power of the genius loci, and transforming the enjoyment of the work-of-art into a spiritual and physical
experience. Some of these artists – i.e. J. Turrell, H. Voth, C. Ross, J.L. Adams – however have paid a special attention not only to the geographical
horizon that marks their works, but also to the celestial landscape that becomes such a powerful resonance chamber between
micro- and macro-cosmos. These land-formed works have their roots in ancient wisdom traditions, but they can also teach us a new way
to design and protect the landscape, the culture that embraces all cultures.
The essay analyzes the geometric, but also the historical-figurative implications of this mysterious object, the “Horizon”, which is both an imaginary place and a philosophical figure open to scientific and representative speculation.
Starting from the work of Jean-Victor Poncelet (1788 - 1867), and from his Traité des propriétés projectives des figure (Paris 1882), the text begins with the examination of a simple perspective between the geometric plane and the perspective picture, and then delves into the maze of the graphic-theoretical work of the Dutch architect, painter and engineer Hans Vredeman de Vries (1527 - c. 1607) who in his treatise Perspective, dat is de hoogh-gheroemde const een schijnenede in oft door-siende ooghen- ghesichtes punt ... (2 vols., The Hague and Leiden, 1604-05), with the intensive use of the so-called tiers points, tackles the fundamental exercise of the perspective construction of a square inserted within a circular orbit (foll . 1r, 2r). The image seems to allude to the metaphysical figure of an observer whose incessant retinal motion scans the projective space, but perhaps also the geographical one.
The other author analyzed in the essay is the Dutch Samuel Van Hoogstraten (1627- 1678) who, in his treatise Inleyding tot de hooge schoole der Schilderkonst anders de Zichtbare werelt (Introduction to the high school of painting or the visible world), published in Rotterdam in 1678, insists on the action of seeing and on the consequent replicative and illusive representation that derives from it, which would be based on the painter’s understanding and mastery of the optical laws here defined as de Zichtkunst (Art of the gaze).
For the painter and essayist from Dordrecht, the eye is overwhelmed by the irriducibility, operating like a dark room, as already in Johannes Kepler (1571-1630), a mere receptor of natural images produced by light.
The horizon thus becomes not only a liminal place for environmental perception, but also a metaphysical support for our memories: the final scene of the beautiful and poignant film by director François Ozon (1967), entitled Sous la sable (Under the sand, France 2000) recalls it.
dall’amica e collega Francesca Fatta a riflettere sul tema
Disegno: distanze, linguaggi, tecnologie in apertura della
giornata di studi dell’Unione Italiana per il Disegno (UID)
tenutasi online il 18 settembre 2020. I tre (quattro per la
verità) termini evocati nel titolo del Seminario corrispondono
ad altrettante categorie esistenziali ed esperienziali
che, mai come in questi mesi di pandemia, hanno assunto
significati ambigui e contraddittori, prima inimmaginabili. Il
distanziamento fisico (ma non sociale) ci ha costretti a riflettere
su come sia importante la prossimità per il genere
umano e come questa ormai possa/debba esprimersi non
solo attraverso il contatto in presenza, ma anche mediata
da altre strutture comunicative, tutte incentrate sul visivo,
ma incapaci di sollecitare in noi una soddisfacente risposta
complessiva dei neuroni specchio e di agire in ambito sinestetico
sui nostri sensi tutti. Emergono così l’inadeguatezza
e i limiti di una tecnologia che credevamo di dominare e
che scopriamo invece dominare le nostre giornate lavorative
e le nostre relazioni, ormai remote e opacizzate in
quell’algida distanza di cui si diceva. Tuttavia, da più parti
si è sottolineato come la pandemia abbia di nuovo posto
al centro della scena comunicativa il linguaggio, nelle sue
plurime articolazioni, semantiche e segniche, divenendo il
solo locus cui affidare i nostri pensieri e i nostri desideri, ormai
disincarnati. Ho dunque provato a partire proprio da
quest’ultimo lemma, “linguaggio”, appunto, per offrire agli
amici e ai colleghi il mio punto di vista sulla questione del
disegno, passando poi a una mia personale lettura dell’idea
di distanza, privata e globale al contempo, per chiudere
infine con un esempio di archeologia tecnologica che, mi
sembra, possa risolvere le aporie suscitate dai tempi cupi
in cui viviamo.
extended to me by my friend and colleague Francesca
Fatta to reflect on the theme of Drawing: distances,
languages, technologies during the opening of the Study
Day organized by UID (Italian Union for Drawing) and
held online on September 18, 2020. The three (actually
four) terms evoked in the title of the Seminar correspond
to the same number of existential and experiential categories
that, never as in these months of pandemic, have taken
on ambiguous and contradictory meanings, previously
unimaginable. The physical (but not social) distancing has
forced us to reflect on how important proximity is for the
human race and how by now this can/should be expressed
not only through in-person contact, but also mediated by
other communicative structures, all focused on the visual,
but unable to solicit in us a satisfactory overall response
of mirror neurons, and to act in the synesthetic field on all
our senses. Thus, the inadequacy and limitations emerge
of a technology that we thought we could dominate, but
that we discover, instead, to be dominating our working
days and our relationships, now remote and opaque in that
mentioned algid distance. However, many have pointed
out how the pandemic has once again placed language
at the center of the communicative scene, in its multiple
articulations, semantic and segnic, becoming the only locus
to which we entrust our thoughts and desires, now disembodied.
I have, therefore, attempted to start from this very
last lemma, ‘language,’ to offer my friends and colleagues
my point of view on the question of Drawing, moving on
to my personal interpretation of the idea of distance, private
and global at the same time, and finally closing with
an example of technological archeology which, it seems to
me, could resolve the aporias raised by the dismal times in
which we live.
code whose foundations - of obvious
Platonic lineage - attempt to organize and make
sense to the reality. Perhaps the most powerful
tool that he has in his hands to translate the existing
world in a dense and polysemous model
and to envisage the future one, in a compelling
and creative way, becomes from descriptive geometry.
Today, the context in which the architect
works is violently changed and the “geometry”, in
the digital image, seems to have lost memory of
its projective origins. Two loci - one related to the
stonecutting’s tradition, the other to the experiences
of contemporary art - seem to be able to
bring out in a renewed way, “the figures of the
demonstration” associated with descriptive geometry.
terms, both in theoretical speculation and in operational practice. Indeed the
drawn image is both a document of what is yet to be realized (and in this case it assumes
a pre-figurative value), and a registration of what exists, in that way becoming an action
purporting to document. In both cases, of course, the object – the building, already
built or yet to build – will be or is elsewhere, and it is made present to our eyes through
drawing. The visionary action of Alberti’s lineamenti remains the focus of the designer’s
entire operational life, but the new digital technologies pose unprecedented issues to
the draftsman. One is autographism; yeat another is the role that the illusory forms of
mimetic rendition may take, relative to the objectivity of a concrete world that is increasingly
removed from the field of knowledge and experience. The question remains open
of how to allocate a strong linguistic identity to digital images: maybe they don’t dwell
in the technological world – the same world that enables them to be realized – but, as
proposed here, in the world of art. In this way, it might be possible to strengthen and to
renew an old link between science and figurative expression, a link that lies, through the
invention of perspective, at the very origins of the modern civilizations of the images.
"Jean François Niceron e Emmanuel Maignan. Due padri Minimi, tra fede e scienza"
a cura di Alessio Bortot, Agostino De Rosa & Imago rerum
Coordinamento, organizzazione, responsabile servizi educativi, Ester Francesca Aloise
7 Ottobre 2023 › 6 Gennaio 2024
orari: 9.30 - 12.00 / 15.00 - 17.00
27 Marzo 2024 › 8 Settembre 2024
orari: 9.30 -12.30 / 15.30 -18.30
Santuario di San Francesco di Paola
Sala delle Esposizioni
Paola (CS)
La mostra affronta, per la prima volta in ambito scientifico mondiale, l’opera prospettica ed artistica dei Padri Minimi Jean François Niceron (1613-1646) e Emmanuel Maignan (1601-1676), la cui vita si espresse in un arco temporale relativamente breve – la prima metà del XVII secolo –, ma denso di eventi politici e culturali, riflessi in opere che si offrono oggi agli occhi dell’osservatore contemporaneo come straordinarie sciarade, in bilico tra rigore matematico e gusto per il meraviglioso e lo stupefacente.
Autori di trattati che sono divenuti pietre miliari negli studi sulla prospettiva seicentesca – Niceron con "La perspective curieuse" (Parigi 1638) e il "Thaumaturgus opticus" (Parigi 1646, edito postumo) e Maignan con la "Perspectiva horaria, libri IV" (Roma 1648) –, entrambi svilupparono sin da giovanissimi un loro mondo espressivo che si tradusse in opere dai forti connotati decettivi:
anamorfosi catottriche, giochi rifrattivi e dipinti murari accelerati prospetticamente (nel caso di Niceron, l’unico sopravvissuto, ritraente San Giovanni Evangelista che scrive l’Apocalisse in Pathmos, è ora visibile presso il Convento della SS. Trinità dei Monti, Roma, accanto a quello più celebre, eseguito in grisaille e meglio conservato eseguito da Maignan e raffigurante San Francesco di Paola in preghiera), per citare solo alcune tipologie.
Le biografie dei due frati Minimi delineano vite, sospese tra Francia e Italia, impegnate sia nei dibattiti che si svilupparono nei più importanti circoli culturali e scientifici dei due paesi, che nelle incombenze teologiche e religiose previste dal loro Ordine religioso di afferenza.
Niceron e Maignan furono affascinati per tutta la loro esistenza dall’idea che nella natura si nascondesse un codice segreto divino di cui la matematica, e in primis l’ottica, potevano farsi interpreti, elaborando un lessico espressivo che attraverso la magia artificiale ne riproducesse la segreta natura configurativa, le leggi formanti del suo farsi e del suo divenire. Il percorso gnoseologico di entrambi attraversò i sentieri del pensiero cartesiano e hobbesiano. Le loro opere, spesso divenendo uno specchio fedele di coeve posizioni filosofiche, hanno conservato tuttavia una loro autonomia stilistica, sia nei contenuti che nella forma. La mostra ricostruisce, attraverso un’analisi molto dettagliata, tutte le immaginabili declinazioni del linguaggio di Niceron e Maignan, seguendo l’affascinante esegesi degli schemi retorici presenti nelle varie edizioni (in volgare e latino) dei loro trattati; attraversando virtualmente il complesso dei tre corridoi pinciani che ospitano le anamorfosi ‘gemelle’ dei Padri Niceron e Maignan (nonché la meridiana catottrica delineata da quest’ultimo), e comprendendone il valore iniziatico; percorrendo i sentieri della corrispondenza romana e francese degli autori; e infine indagando i segreti politici e ottico-geometrici dei loro giochi, inquadrabili nella poetica del dubbio elaborata da René Descartes.
Le ricostruzioni (fisiche e virtuali) raccolte in questa mostra, mai come in questo caso, mostrano come nell’etimo della parola illusione (in ludus) si nasconda una componente giocosa, esercitata sia da Niceron che da Maignan al confine tra fede, arte e scienza.
Imago rerum:
Agostino De Rosa
(coordinatore scientifico)
Francesco Bergamo
Alessio Bortot
Antonio Calandriello
Anna Ciprian
Luca D’Elia
Eliana Fazzino
Isabella Friso
Emanuele Garbin
Giulia Lazzaretto
Gabriella Liva
Cosimo Monteleone
Giovanna Pernice
Giulia Piccinin
Andrea Salmaso
Cataloghi
- Alessio Bortot, "Emmanuel Maignan e Francesco Borromini Il progetto di una villa scientifica nella Roma barocca", LetteraVentidue, Siracusa 2020.
- Agostino De Rosa, a cura di, "Jean François Niceron. Prospettiva,
catottrica & magia artificiale", Aracne, Roma 2013.
- Agostino De Rosa, a cura di, "Roma anamorfica. Prospettiva e
illusionismo in epoca barocca", Aracne, Roma 2019.
Sonorizzazione
- Joe Frawley, "Curious perspectives", Joe Frawley Music 2012 (CD).
http://joefrawley.bandcamp.com/album/curious-perspectives.
Progetto finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02
Progetto finanziato con risorse PAC 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3
Le attività sono realizzate grazie al contributo concesso dalla Direzione
Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura.
Progetto grafico ed espositivo:
Alessio Bortot, Agostino De Rosa
Stampa tipografica:
Pubblidoro Service SRL
Tipografia Di F. Chiappetta & C.S.N.C.
Stampa 3D:
Francesca Fatta
Daniele Colistra
Domenico Mediati
Laboratorio multimediale
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria
Dipartimento Architettura e Territorio (dArTe)
Allestimento:
Menniti e Mercuri. Soluzioni di arredo in legno
(traduzione di Francesco Bergamo)
“Ma la fantasia è vasta come l’universo moltiplicato per tutti gli esseri pensanti che lo abitano. È la prima venuta tra le cose, interpretata dal primo venuto; e se quest’ultimo non ha l’anima che getta una luce magica e sovrannaturale sull’oscurità naturale delle cose, essa è un’inutilità orribile, è la prima venuta contaminata dal primo venuto. Qui dunque non vi è più analogia, se non per caso, ma al contrario torbidezza e contrasto, un campo variopinto per assenza di una cultura regolare.”
Charles Baudelaire
“… [nel sogno] Il segreto per penetrare nell’oggetto così da riorganizzare il modo in cui appariva era semplice quanto aprire la porta di un armadio. Forse era soltanto questione di essere lì quando la porta si apriva da sé. Eppure, dopo essermi svegliato, non riuscivo a ricordare come fosse successo e non sapevo più come entrare nelle cose.”
John Berger, “Steps Towards a Small Theory of the Invisible”, 2001
La mostra La Cella Era Vuota presso l’aula Gino Valle all’Università Iuav di Venezia indaga le relazioni tra identità e anonimato, nell’ambito della rappresentazione, come un mezzo per costruire forme basate su immagini e tridimensionali – enfolded reliquaries - che incarnano l’evidenza degli spazi occupati e dei loro artefatti, mentre neutralizzano le reciproche differenze attraverso vari processi trasformazionali. La base concettuale per questo lavoro emerge in parte dalla lente poetica di Michel Deguy, impiegata per ristabilire il contenuto narrativo all’interno di processi artistici formali.
L’enfolded reliquary è un reliquiario all’interno del quale un artefatto è incorporato nel contenuto materiale dell’oggetto invece che ospitato nel volume di uno spazio predeterminato. L’artefatto e il suo contenitore sono considerati sinteticamente. Un reliquiario è comunemente visto come un recipiente o un contenitore che ospita un artefatto significativo - una reliquia. Spesso il contenitore e il suo contenuto non hanno una vera e mutua relazione intrinseca, e tuttavia la reliquia è portatrice di un significato che travalica il contenitore e assume una forma narrativa - spesso mitologica - nelle menti di coloro che considerano importante l’artefatto; il reliquiario instaura una connessione tramite la mediazione. Per estensione (ma forse anche direttamente) un edificio è un reliquiario, e lo stesso si può affermare anche per una scultura o per un dipinto. Sono analoghi. Del tutto racchiuso nei loro processi (e nelle loro storie) corporei e in accordo con come vengono esperiti c’è uno spazio che potenzialmente connette l’oggetto e chi è presente nel suo spazio. L’enfolded reliquary è più un copro materiale che rivela il suo contenuto avviluppando la sua storia, e la storia della sua realizzazione, fino al punto in cui sia il contenitore che l’oggetto si trovano ad essere la stessa cosa.
La Cella Era Vuota
di Michel Deguy
Il vuoto come lo chiamano
Ma incastonato
Messo nella segreta dell’arca scavata
sarebbe l’assenza di parte per un tutto
E sottratta allo sguardo
La rinuncia ma pacatamente taciuta
Alla simbolizzazione possibile.
Nella poesia La Cella Era Vuota, la Cella può essere intesa come uno spazio corporeo - un corpo presente; il vuoto, posto segretamente all’interno dell’arca scavata. L’arca è scavata: un atto di rimozione il cui risultante spazio liminale incastona il vuoto. Nella Cella di Deguy l’assenza ha un ruolo, è un artefatto tenuto in risonanza al suo interno e legato al potenziale del divenire - della simbolizzazione possibile. Dentro la cella, la rinuncia è allo stesso tempo perdita e riconfigurazione, e lo spirito dell’immaginazione che genera processi di riconfigurazione.
Qui la poesia dev’essere scavata; giace al di sotto della superficie, come le ossa sotto la pelle, tramutando la morfologia di un copro in una salda atmosfera di resistenza costante, formando la forma; come la natura cellulare di una stanza nel definire l’identità e l’anonimato di una città: lo stampo allo stampato, tra l’una e l’altro – antidosis (il termine antidosis è impiegato qui nell’accezione a cui ha dato forma Michel Deguy nella sua poesia in prosa Timberline, dedicata al lavoro presente in Form of Absence: “La parte è il tutto: ciascuna delle due facce che formano il tutto rimanda all’altra: antidosis tra un linguaggio e il mondo; “scambio di una reciprocità di prove…”. Dall’omonimo trattato di Isaocrate, Antidosi (letteralmente: uno scambio). Il doppio è sempre presente, ed è un mezzo per generare processi progettuali trasformativi.
La mostra presenta immagini e talismani spaziali: artefatti dell’abitare che si trovano nel processo di essere riconfigurati; situati e preparati al riuso. Buona parte del copro artefattuale (Artefatto, sostantivo: un prodotto della concezione o dell’azione umana, che si differenzia da un elemento innato; Artefattuale, aggettivo: relativo a un artefatto e alle sue qualità) - oggetti tridimensionali, dipinti e radiografie - emerge da mesi di documentazione in situ negli spazi dell’atelier di Jože Plečnik a Lubiana, in Slovenia.
Il lavoro inizia con radiografie eseguite sul posto; spazi e artefatti sono mostrati tramite un dispositivo portatile per i raggi X. L’immagine a raggi X oltrepassa gli attributi riconoscibili - fisici - aprendo le strutture interne per l’investimento di narrazioni riconfigurate. I dipinti a olio in rilievo sono quindi deposti direttamente sulle radiografie, che sono poi nuovamente ri-eseguite. L’immagine composita stratificata - enfolded - è ricostituita sotto forma di uno stampo per gettare il reliquiario tridimensionale. Tutte le realizzazioni sono in dimensione reale. Il reliquiario non contiene l’oggetto.
Al suo interno non c’è uno spazio che lo accolga. Invece, l’oggetto originario esiste solamente come traccia processuale, incastonata come un’azione del passato; una musa generativa, che ricompone reliquiario e oggetto come un tutt’uno indecifrabile che manifesta analogia piuttosto che mimesis. Reintroducendoli in un luogo nuovo ed estraneo, i reliquiari - ora interventions - importano una storia rinnovata che funge da narrazione materiale connettendo il contesto ai reliquiari. La doppia interfaccia tra i reliquiari e il loro contesto spaziale va intesa come un’architettura che rielabora le distanze liminali - dialettiche - tra esistente ed estraneo.
Per questo il lavoro è doppiamente “site specific”; è colto da un luogo - la sua origine - e riconfigurato in relazione al suo nuovo sito, l’aula Gino Valle all’Università Iuav di Venezia. Comprende nuovi materiali realizzati appositamente per questa mostra e altri provenienti da Form of Absence, l’installazione ospitata nel 2013 presso il Contemporary Art Museum di Tampa, in Florida.
La mostra - fluttuando tra modalità e architettoniche - struttura la possibilità di interazioni dirette tra narrazioni artefattuali e spaziali che si (rap)presentano come una conseguenza sintetica: una rielaborazione dialettica - corporea - di tracce dell’abitare. Questo lavoro è da considerarsi come un punto di molteplici partenze.
mostra
11 > 22 maggio 2015
Spazio espositivo “Gino Valle”
Cotonificio veneziano
ore 9 > 19, lun > ven
inaugurazione
11 maggio 2015
ore 17
a cura di
Sandra Suatoni (ICG)
Aldo Aymonino
Agostino De Rosa
Giuseppe Caldarola
responsabili scientifici
Sandra Suatoni (ICG)
Aldo Aymonino
Agostino De Rosa
Progetto "Architettura Incisa" ideato e curato da Sandra Suatoni, direttore Stamperia Istituto Centrale per la Grafica, promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane).
In mostra le opere grafiche di architetti, docenti e studenti dell’Università Iuav di Venezia che hanno partecipato alla terza edizione del progetto “Architettura incisa”, iniziativa promossa e organizzata dall'Istituto Centrale per la Grafica quale ideatore del progetto/programma sostenuto dal Ministero de Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con l'Università Iuav di Venezia – Dipartimento di Culture del progetto.
La mostra “Architettura Incisa”, allestita nella sala espositiva “Gino Valle” della sede Iuav del Cotonificio veneziano a cura di Sandra Suatoni, Aldo Aymonino, Agostino De Rosa e Giuseppe Caldarola, espone i lavori dei docenti e degli studenti dell’Università Iuav di Venezia/Dcp e di quanti altri hanno voluto aderire al progetto dietro apertura di specifica call for events.
Obiettivo essenziale del progetto non è sancire l’assimilazione dei prodotti grafici degli architetti con quelli artistici, quanto perseguire situazioni di ricerca disciplinare consone all’architettura, nel recupero della plurisecolare tradizione italiana che assegna al disegno il ruolo di fulcro teorico e pratico delle arti visive.
Le matrici incise e le stampe prodotte costituiscono un ulteriore momento di arricchimento delle collezioni dell'Istituto Nazionale per la Grafica e dell’Università Iuav di Venezia. L’Istituto Nazionale per la Grafica infatti possiede già una collezione di opere grafiche di architetti contemporanei composta di matrici incise all’acquaforte, stampe, bozzetti, realizzati nel corso degli anni all’interno del progetto “Architettura Incisa”, iniziativa ideata dall'Istituto Centrale per la Grafica e promossa e sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, giunta quest’anno alla sua terza edizione.
Attraverso una serie di incontri scientifici, laboratori applicativi e mostra finale, il progetto “Architettura Incisa” si è sviluppato riprendendo e attualizzando antiche modalità di presentazione dell'architettura, sull'esempio dei grandi architetti-incisori del Settecento presenti nelle collezioni dell'Istituto Nazionale per la Grafica.
Agli architetti dell'era globale e del disegno informatico viene proposto un impegnativo percorso a ritroso, attraverso tecniche antiche e procedimenti rituali che impongono il recupero della manualità e del gesto che traccia il segno: sulla carta, poi sul rame, inciso all'acquaforte e a punta secca. Misurarsi con le tecniche incisorie costituisce una sfida: essa consiste in un confronto con se stessi, con la propria volontà espressiva mediata dalla materia e dallo strumento tecnico dell’incisione.
mostra a cura di
Agostino De Rosa
& Imago rerum
in collaborazione con
Ambassade de France près le Saint-Siège, Roma
Le Pieux Etablissements de la France a Rome et a Lorette, Roma
Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, Roma
22 aprile > 31 maggio 2013
Spazio espositivo “Gino Valle”
Università Iuav di Venezia
Dorsoduro 2196, 30123 Venezia
Mostra Permanente
Museo Archivio per la Fotografia della Sicilia e del Mediterraneo di Alia
Via Santa Croce - ALIA (Pa)
telefono 091-8219528
ufficioturisticoalia@libero.it
Orario di apertura
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - dalle ore 15,00 alle ore 18,00
dal MARTEDI' alla DOMENICA LUNEDI' CHIUSO
Gli artisti James Turrell e Alessandro Belgiojoso, sono riusciti ad unire due luoghi tra di loro lontanissimi nel tempo e nello spazio. "Terra e luce, dalla Gurfa al Roden Crater" è il titolo della mostra permanente che il Comune di Alia ha deciso di acquistare in occasione dell'inaugurazione del nuovo Museo Archivio per la Fotografia della Sicilia e del Mediterraneo di Alia.
La mostra ""Terra e luce, dalla Gurfa al Roden Crater" era stata voluta un anno fa dall'associazione "Sole e Luna, un ponte tra le culture", per la Galleria d'Arte Moderna di Palermo e questa mattina è stata inaugurata all'interno del museo di Alia, con la presenza, tra gli altri, dell'Assessore ai beni culturali e all'Identità Siciliana Gaetano Armao, l'artista Belgiojoso e il professor Agostino De Rosa dello IUAV di Venezia, curatore della sezione su James Turrell.
Una mostra che nasce proprio per rinforzare quel legame profondo, sostanziale, tra i luoghi del Roden Crater e le Grotte della Gurfa. Il primo, grembo della land-art prodotta dal genio di James Turrell: Il "Roden Crater Project", opera di Turrell, che da più di trent'anni modella un covo di ceneri vulcaniche, il Roder Crater appunto, situato a Flagstaff in Arizona, per farlo rinascere sotto giochi di luce e ombre. All'interno della mostra sono le rappresentazioni dello IUAV di Venezia a riprodurre quello che risuta essere il più grande progetto di land-art del mondo. E poi le Grotte della Gurfa, che hanno rapito lo sguardo del fotografo Alessandro Belgiojoso e che saranno raccontate attraverso una riproduzione fotografica dell'artista: grotte rupestri, cinque ambienti ipogei scavati all'interno di una rupe di arenaria, e risalente, secondo alcuni, al periodo preistorico. L'obbiettivo di Belgiojoso ha saputo catturare queste geometrie di luce, e il loro legame con la scultura di James Turrel, una corrispondenza che va oltre il tempo e lo spazio.
a cura di Agostino De Rosa & Imago rerum
Galleria d’Arte Moderna, Complesso Monumentale Sant’Anna, 6 luglio 2009 – 10 gennaio 2010, in occasione del festival SoleLuna un ponte tra le culture.
Due mostre, le fotografie della Gurfa di Alessandro Belgioioso e le installazioni del progetto del Roden Crater di James Turrell sono state aperte nella settimana del festival 6/12 luglio 2009 e riunite in un’unica mostra e un unico catalogo della Skira, in lingua italiana e inglese, dal titolo TERRA e LUCE, dalla Gurfa al Roden Crater di James Turrell. La mostra è durata tre mesi, fino al 6 settembre 2009 .
A Palermo è stata organizzata, durante la settimana del festival, una tavola rotonda di approfondimento, cui ha partecipato il CNR, l’House of Lords Science and Technology Committee, archeologi e architetti in collaborazione con l’Università di Palermo. La tavola rotonda si è tenuta a Palazzo Steri.
James Turrell ha intrattenuto gli ospiti in una Lecture “Plato’s cave and the light inside” l’11 luglio 2009 al Complesso monumentale di S. Anna a Palermo.
La Gurfa di Alessandro Belgiojoso
alessandroLa Gurfa, un esempio di architettura rupestre, è un complesso di 5 ambienti scavati in una rupe di arenaria rossa nei pressi del comune di Alia in Sicilia, senza sfruttare cavità naturali già presenti. La datazione è ancora incerta ma sembra risalire, dai rilievi effettuati, al 2500 a.C. (età del rame-bronzo).
Il complesso è diviso in due piani che sfociano entrambi in una stanza a campana (tholos). Questa costruzione è un vero e proprio Pantheon, di grande interesse architettonico e culturale, probabilmente sede del consiglio.
Il nome, invece, deriva probabilmente dai tempi della dominazione araba della Sicilia: il termine Gurfa, infatti, in arabo indica una camera.
Alessandro Belgiojoso ha fotografato questo luogo arcano e misterioso, creando suggestioni ed effetti di luce tipici della sua ricerca incentrata sul tema del “viaggio impossibile”.
Il Roden Crater project è il più grande progetto di land art del mondo. Ideata dall’artista statunitense James Turrell (Los Angeles 1943) e collocata in un remoto angolo del Painted Desert (Arizona, USA), l’opera si dispiega attraverso la realizzazione di 15 ambienti ipogei costruiti (o in fase di esecuzione) all’interno di un imponente cratere estinto, di origine strombolica, noto come Roden Crater. La mostra “Geometrie di luce” espone la ricostruzione digitale del progetto definitivo, realizzata in stretta collaborazione con James Turrell, da un’equipe dell’Università Iuav di Venezia-facoltà di Architettura, coordinata da Agostino De Rosa (professore ordinario, direttore dell’Imago rerum team).
Sole Luna ha realizzato i modellini delle 18 stanze del progetto. La mostra sarà ospitata nel 2011 all’interno dell’antologica dedicata a James Turrell dal Solomon Gugghenheim Museum di New York, con la presenza di alcune foto del Tholos della Gurfa siciliano (poi in tour mondiale).
Villa e Collezione Panza, Varese
16 maggio - 17 agosto 2008
Orario:
10 - 18 (tutti i giorni escluso i lunedì non festivi)
Ultimo ingresso ore 17.30
“Cerco di rendere visibili i vestiti dell'imperatore” così James Turrell definisce il suo lavoro e il mezzo al quale si affida, la luce. Dal 16 maggio al 17 agosto 2008 sarà allestita nelle Scuderie di Villa e Collezione Panza l'affascinante opera paesaggistica a cui l'artista americano James Turrell (Los Angeles, 1943) si sta dedicando, con un'ostinazione e una creatività senza pari, sin dagli inizi degli anni Settanta, affascinato dalle emozioni che la luce trasmette.
Provincia di VareseVarese Land of Tourism
Camera di Commercio di Varese
Comune di Varese
Fondazione UBI di Varese
Università IUAV di Venezia
Trony
Il progetto, situato nella zona centrale del Painted Desert, presso Flagstaff (Arizona, USA), si configura come il più grande land-formed work del mondo, interessando, in un complesso processo di rimodellazione e scavo, il corpo interno di un cono vulcanico estinto noto come Roden Crater. L'opera dell'artista statunitense, eseguita in collaborazione con architetti, ingegneri, geologi e astronomi americani, prevede la realizzazione di complesse strutture architettoniche totalmente ipogee – con aperture adeguatamente eseguite e orientate – ove sarà possibile, per il visitatore, catturare e interagire percettivamente con la luce solare, lunare e stellare. L'opera si delinea con un insieme di camere che funzionano come precisi e sofisticati osservatori astronomici a occhio nudo, ma soprattutto come spazi d'arte in cui Turrell è capace di mostrare, in tutta la loro disarmante bellezza, l'esaltante forza e visionarietà delle sue soluzioni spaziali e luministiche nel nitore del clima desertico: lì ogni sensazione – visiva, acustica e tattile – subisce una dilatazione senza precedenti, predisponendo il fruitore a un viaggio nell'altro da sé che, al contempo, è un profondo e misterioso periplo interiore.
La mostra, curata da Agostino De Rosa (Università IUAV di Venezia), offre una vasta ed esaustiva panoramica relativa sia alla orografia del sito naturale che alla configurazione di ognuno degli spazi sotterranei, attraverso il ricorso a sofisticate immagini digitali elaborate dal team Imago Rerum.. Le proiezioni multimediali permettono di comprendere le varie implicazioni scientifico-astronomiche relative a ciascuno spazio realizzato o solo ipotizzato da James Turrell, stabilendo un fitto dialogo con i primi disegni provenienti dagli archivi della collezione Panza, relativi alle fasi in cui il sostegno di Giuseppe Panza di Biumo ne permise l'avvio. La comprensione di quello che sarà il progetto finale è garantita anche dalla presenza di animazioni digitali capaci di offrire al visitatore la possibilità di svolgere un viaggio virtuale all'interno dei vari ambienti del Roden Crater project, assistendo a fenomeni celesti e luministici visibili nei vari ambienti, attraverso un alternarsi di simulazioni diurne e notturne, in vari periodi dell'anno. Il fascino degli spazi progettati nel Roden Crater e dei fenomeni in esso reperibili è anche suggerita dai preziosi modelli fisici in bronzo, ideati dall'artista e realizzati, a tiratura limitata, dall'Hausler Contemporary di Monaco, e soprattutto dal soundscape appositamente realizzato da Maria Pia De Vito, Michele Rabbia e Maurizo Giri.
La mostra dunque invita il visitatore a lasciarsi prendere dalle plurime sollecitazioni visive e sonore dell'allestimento che fanno eco a quelle implicite nell'opera di James Turrell, in una sede – quella della Villa e Collezione Panza – già di per sé luogo di elezione in cui è possibile ammirare dal vivo tre importanti installazioni dell'artista americano. Giuseppe Panza di Biumo è stato infatti uno dei primi collezionisti delle opere di Turrell, mettendo a sua disposizione la villa di Varese (ora di proprietà del FAI) già dagli anni Settanta.
La mostra è realizzata con il contributo della Provincia di Varese e della Fondazione UBI di Varese.
Università Iuav di Venezia
Facoltà di architettura
Dipartimento di progettazione architettonica
Laboratorio di architettura digitale LAR
mostra
"Geometrie di luce.
Il Roden Crater project di James Turrell"
a cura di Agostino De Rosa
& Imago rerum team
1 ottobre > 9 novembre 2007
Aula Gino Valle, primo piano
Cotonificio veneziano
Dorsoduro 2196
Venezia
dal lunedì al venerdì
orario
9.00 > 13.00
15.00 > 18.30
T +39 041 257 1926 – 1927
mostra
a cura di A. De Rosa e G. D’Acunto
presso l’Università IUAV di Venezia/dPA, aula P,
20 maggio-20 giugno 2004.
Nell'ambito delle Facoltà di Architettura, le discipline dell'area della Rappresentazione hanno assunto, soprattutto nell'ultimo decennio, un peso sempre crescente nella formazione del futuro progettista, stimolandone, attraverso la Geometria descrittiva, la capacità di comprensione e immaginazione dello spazio; sviluppandone l'attitudine analitica condotta sul manufatto esistente; potenziando nello studente la piena cognizione dei rapporti esistenti tra rappresentazione e costruzione, tra disegno ed edificio. Tuttavia, la funzione della Rappresentazione va al di là della mera descrizione di edifici reali o solo progettati: a fronte delle ovvie limitazioni del linguaggio grafico, è bene comunque tenerne in considerazione le notevoli potenzialità espressive e comunicative.
Se, allora, il compito dell'architetto è quello di prevedere gli edifici futuri attraverso la costruzione di disegni, appare fondamentale che i nuovi architetti apprendano non tanto "come disegnare" edifici, quanto piuttosto "come progettare i propri disegni". I lavori raccolti in questa mostra hanno accettato questo presupposto "ideologico", mostrando come la rappresentazione sub specie geometrica possa liberare una consapevole creatività nella ricerca. Dipinti rinascimentali, esempi di stereotomia, pannelli nipponici classici, indagini su preziosi e rari edifici storici, sono tutti temi e percorsi di ricerca che risulteranno associati dalla comune prospettiva della Rappresentazione, del suo metodo scientifico e del suo valore simbolico.
ciclo di lezioni seminariali
23 novembre > 21 dicembre 2022
cotonificio, aula F
ogni mercoledì ore 8.30 > 13.30
a cura di Agostino De Rosa, Giulia Lazzaretto e Giulia Piccinin
organizzato da Dipartimento di Culture del progetto, corso di laurea magistrale in Architettura, infrastruttura di ricerca Ir.Ide, laboratorio di Rappresentazione Vide - Vision Integral Design Environment, unità di ricerca Imago rerum
locandina >>
abstract
La serie di conferenze vuole offrire un panorama critico sullo spazio retorico nella letteratura fantastica e, nel caso specifico, in quella che ha come soggetto principale del plot narrativo il tema delle case infestate. Le lectures affronteranno il complesso rapporto tra spazio letterario e spazio fisico, fra configurazione reale e fiction, analizzando i connotati ambientali e atmosferici delle haunted houses, attraverso alcuni casi studio (H. P. Lovecraft, Shirley Jackson, Robert Aickman solo per citarne alcuni), analizzando la ricorsività di topoi come quello del genius loci, legato alla vocazione ancestrale del paesaggio e delle architetture ‘visitate’.
I conferenzieri, da differenti prospettive esegetiche, offriranno un quadro teorico ed epistemologico di riferimento al tema, mostrando come lo spazio retorico di questo genere letterario si sia innervato storicamente (e ancora si innervi nella letteratura contemporanea) di metafore spaziali e prossemiche in cui scrittori e studiosi hanno utilizzato il modello della casa, luogo degli affetti e dell’intimità familiare, come focus in cui possano esporsi in evidenza processi antropologici già in atto nelle società, ma con modalità ancora carsiche: la letteratura mostra qui il suo potere di slatentizzare paure ancestrali e di farci riflettere sul nostro incerto futuro, anche da prospettive ultramondane.
giornata di studi
sui temi della rappresentazione e della percezione dello spazio
6 novembre 2017
Tolentini
aula magna
ore 9.30
a cura di
Agostino De Rosa
Renzo Dubbini
Angelo Maggi
saluti di
Renzo Dubbini, Iuav
Martina Frank, Universita Ca’ Foscari di Venezia
interventi
Agostino De Rosa e Angelo Maggi, Iuav
Daniele Calisi, Università degli studi di Roma 3
Ruggero Pierantoni, biofisico e psicologo
in collaborazione con
Dottorato Internazionale in Storia delle Arti, Università Ca' Foscari Venezia
Nell’ambito della mostra Spazialità Minima. Fotografie di Francesco Barasciutti, si svolgerà la giornata di studi Attraverso lo sguardo sui temi della rappresentazione e della percezione dello spazio.
Durante il pomeriggio è previsto incontro con i dottorandi in Storia delle Arti dell’Università Ca' Foscari di Venezia e i dottorandi del dottorato di ricerca in Architettura, città e design, Scuola di dottorato Iuav, insieme a Francesco Barasciutti e Ruggero Pierantoni.
Seminario a cura di Riccardo Migliari
organizzazione Laura Carlevaris
GIOVEDI 18 FEBBRAIO 2016
GIOVEDI 25 FEBBRAIO 2016
Biblioteca Nazionale Marciana, venerdì 29 gennaio 2016
"Laboratorio di Restauro" (prof.Gianfranco Pertot), aula C.E.3. edificio n.7, Milano 8-05-2014.
La comunicazione verte sul complesso rapporto tra immaginario ottico, di matrice kepleriana, e la produzione delle cosiddette perrspektifkass, devices prospettici elaborati in ambito nederlandese nella prima metà del XVII secolo. Basandosi su una citazione indiretta delle celebri tavolette brunelleschiane (di inizio Quattrocento) andate perdute, la scatole prospettiche declinano il gusto tipicamente olandese per la rappresentazione dell’interieur borghese con il tema genderico, esposto in evidenza attraverso una serie di affascinanti soluzioni ottiche e simboliche. Minuti meccanismi in cui l’osservatore è “ridotto all’altezza di un pollice” (per dirla con le parole di uno dei loro maggiori realizzatori, Samuel Van Hoogstraten), questi oggetti filosofici interrogano ancora l’osservatore contemporaneo, come quello a loro coevo, sui rapporti tra il microcosmo domestico e il macrocosmo del mondo fenomenico, tra intimità e spazio pubblico, tra spazio privato e regime scopico.
Lost cities: lo spazio metafisico delle prospettive architettoniche di Hans Vredeman de Vries
La conferenza affronta lo studio critico dell’opera grafica del pittore nederlandese Hans Vredeman de Vries (1526-1609) che ha declinato, nell’ambito teologico-culturale della Riforma Protestante, il tema delle prospettive architettoniche nelle sue stampe incise. Il soggetto di molte di esse è infatti la città (Anversa, in particolare), oltre che l’architettura in senso stretto, e l’approccio rappresentativo adottato dall’autore si inquadra in una personale e anticipata declinazione di quell’arte del descrivere cui si riferisce la studiosa statunitense Svetlana Alpers. Si è deciso di studiare una selezione delle stampe del De Vries che includessero immagini (complete o solo parziali) di parti di città olandesi note, nel tentativo – attraverso un processo di restituzione prospettica – di ricostruire gli spazi rappresentati e di individuare adesioni o licenze rispetto ai luoghi fisici che descrivono. Il processo esegetico è stato condotto con particolare attenzione ai contenuti dei trattati coevi e all’impiego intensivo e critico dei cosiddetti ‘punti di distanza’ introdotti da Jean Pèlerin, detto Le Viator (1445 circa- ante 1524) nel suo De Artificiali Perspectiva (Toul 1505). Il quadro critico che ne deriva inquadra l’opera del De Vies nella suggestiva luce della critica protestante alle immagini e offre un’idea di spazio figurativo di matrice metafisica ante-litteram.
Lost cities: the metaphysical space of Vredeman Hans de Vries’s architectural perpspectives.
The lectures deals with the critical study of the graphic work of the Dutch painter Hans Vredeman de Vries (1526-1609) who has declined, in the theological and cultural context of the Protestant Reformation, the theme of the architectural perspectives in his engraved prints. The subject of many of them is in fact the cities (Antwerp, in particular), as well as the architecture in the strict sense, and the representative approach adopted by the author is part of a personal and advanced declination of that ‘art of describing’ postulated by American scholar Svetlana Alpers. It was decided to study a selection of De Vries’s prints that included images (complete or only partial) of Dutch cities, in an attempt - through a process of perspectival restitution - to rebuild the spaces represented and to identify accessions or licenses compared to physical places they describe. The exegetical process was conducted with particular attention to the contents of the contemporary Treaties and to the critical and intensive use of so-called 'points of distance’ introduced by Jean Pelerin, said Viator (1445 about- ante 1524) in his De Artificial Perspectiva (Toul 1505). The resulting critical approach frames the work of De Vies in the uncanny light of the Protestant critic of the images and it offers a figurative space’s idea hinged on ante-litteram metaphysical matrix.
Il seminario è anche l’occasione per presentare alla comunità scientifica Iuav il programma della nuova Unità di Ricerca Imago rerum-Teoria e storia delle forme di Rappresentazione. Con essa si intende approfondire l'ambito degli studi teorici e storici dedicati ai metodi di rappresentazione, la cui evoluzione – dai primitivi approcci intuitivi fino alle rigorose elaborazioni incardinate su coerenti conoscenze di ottica e di geometria – esibisce i forti legami intercorrenti tra l'esperienza artistica e l'elaborazione scientifica del problema. L'Unità costituenda intende inserirsi all'interno di un più ampio panorama critico internazionale, sottolineando come le attuali tendenze della ricerca, di cui il Seminario Rappresentazioni 2.0 è un riflesso, si stiano orientando verso un approccio multi-disciplinare al problema.
L'Unità Imago rerum intende stringere forti alleanze con alcuni campi specialistici di indagine, per corroborare la sua attitudine 'meticcia', pur all'interno di uno statuto fortemente caratterizzato in termini scientifico-disciplinari. I campi di indagine che verranno promossi saranno orientati ad approfondire alcuni ambiti speculativi sondati sia in ricerche nazionali, sia attraverso alcune attività di ricerca in corso di respiro europeo.
L’attività dell’Unità è dunque rivolta a collocare lo sviluppo dei metodi di rappresentazione nella temperie storico-antropologica che ne ha visto lo sviluppo ma che ne ha segnato anche i momenti di crisi: le discipline dell'ottica e della geometria – intesa in una accezione più ampia – saranno dunque chiamate in causa, come già la produzione pittorica, architettonica e cinematografica, quali utili elementi di contestualizzazione. L’attività di divulgazione scientifica sarà sostenuta dalla pubblicazione di una rivista specialistica online (basta su piattaforma Iuav), intitolata Imago rerum, da inserire nel circuito internazionale di settore, e con l’aspirazione di divenire organo editoriale di riferimento per gli studi critici specialistici.