Eisner PDF
Eisner PDF
Eisner PDF
Resumo
Elliot W. Eisner argumenta que as formas distintas de pensar necessárias para criar artisticamente
trabalho manual são relevantes para o que os estudantes fazem, mas, sobretudo, são virtualmente
relevantes para todos os aspectos do que fazemos, tanto para os planejamentos curriculares quanto
para as práticas de ensino, assim como para todos os aspectos do ambiente em que docentes e
estudantes vivem. Este texto originalmente foi a base para John Dewey Lecture – 2002 na
Universidade de Stanford
Palavras-chave: arte-educação; prática de ensino; currículo.
Abstract
In this paper Elliot W. Eisner argues that the distinctive forms of thinking needed to create
artistically crafted work are relevant not only to what students do, they are relevant to virtually all
aspects of what we do, from the design of curricula, to the practice of teaching, to the features of
the environment in which students and teachers live. It was originally given as the John Dewey
Lecture for 2002, Stanford University.
Antes de começar as minhas observações, queria transmitir a minha gratidão para com
a Dewey Society, por me ter convidado a comunicar este discurso. É a terceira vez que mo
pedem. O primeiro convite veio da Universidade de Chicago em 1976, o segundo da Dewey
Society em 1979 e o terceiro veio este ano. Eu considero o convite tanto um prazer como
um privilégio. Eu agradeço-vos tanto pelo prazer como pelo privilégio.
Hoje, eu quero falar convosco sobre aquilo que a educação pode aprender das artes,
sobre a prática de educação. A idéia de que a educação, de diversos modos, tem algo a
aprender das artes, corta pela raiz as nossas crenças tradicionais sobre como melhorar a
prática educacional.
A nossa área, a área da educação, estabeleceu as suas práticas numa plataforma de
conhecimento cientificamente fundamentado, pelo menos enquanto aspiração. As artes e o
talento artístico, enquanto fontes de práticas educacionais melhoradas, são consideradas, na
melhor das hipóteses, um retroceder, um tribunal de última instância, algo a que se recorre
quando não há ciência para fornecer direção. Acredita-se que nenhuma área que procure a
respeitabilidade profissional pode depender de tal princípio indigno de confiança.
Apesar das incertezas freqüentes, eu pretendo examinar o que uma concepção de
prática enraizada nas artes pode contribuir para o melhoramento dos meios e dos fins da
educação. O que eu quero fazer é antever os fundamentos para uma visão de educação que,
de diversas maneiras, difere daquela que prevalece neste momento. Para fazer isto, vou
descrever as formas de pensar que as artes evocam e a sua relevância para recompor a nossa
concepção daquilo que a educação poderá tentar consumar. Para assegurar um ponto de
vista para a análise, vamos primeiro ver o contexto histórico no qual as nossas suposições,
sobre práticas credíveis e eficazes, se basearam.
Como sabemos, quando, no último quarto do século XIX, a educação estava a ser
concebida como uma área de estudo, ela recebeu da psicologia o seu guia inicial. Foram os
primeiros psicólogos que se interessaram em fazer da psicologia um empreendimento
científico, que emulasse o trabalho feito nas chamadas “ciências puras”. O seu objectivo era
desenvolver uma física de psicologia, à qual eles chamaram psicofísica; e, de acordo com o
seu objectivo, fizeram dos laboratórios o seu local de trabalho, ao invés dos habituais
estúdios1. Pessoas como Galton em Inglaterra e Helmholtz e Fechner na Alemanha estavam
entre os seus cabecilhas, e mesmo William James, Charles Spearman e G. Stanley Hall
fizeram uma passagem pela Europa, para aprender os segredos e os métodos daqueles que
procuravam criar uma ciência da mente. Um exemplo da fé colocada na ciência da
psicologia pode ser encontrada no artigo inicial de Edward L. Thorndike no Journal of
Educational Psychology (1910). Ele escreve:
6
O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação?
O optimismo de Thorndike não era partilhado por todos. James e Dewey, por exemplo,
tinham reservas em relação àquilo que a ciência podia dar a um empreendimento tão astuto
como o ensino. Todavia, no fim do primeiro quarto de século do século XX, a sorte foi
lançada. Com a excepção de algumas escolas particulares, Thorndike ganhou e Dewey
perdeu3. Metaforicamente falando, as escolas eram para ser plantas industriais efectivas e
eficientes. De facto, a linguagem industrial era uma parte activa do vocabulário de
Thorndike, Taylor, Cubberly e de outros no movimento social da eficácia. Nas suas visões
de educação, os estudantes eram a matéria-prima a ser trabalhada, de acordo com as
especificações estabelecidas pelos supervisores ensinados no tempo e movimento de estudo
de Fredrick Taylor4.
Suspeito que mesmo os professores que trabalharam durante o primeiro quarto do
século XX, não se sentiam atraídos pelo emprego completo dos Taylorismos que eram
aconselháveis. Mesmo assim, para muitos, especialmente para os da escola de
administração, o mundo educacional controlado e hiper-racionalizado que Fredrick Taylor
anteviu, tornou-se no ideal metodológico necessário para a criação de escolas efectivas e
eficientes5.
A influência da psicologia na educação teve outra queda. No processo a ciência e as
artes alienaram-se. A ciência era considerada fiável, o processo artístico não. A ciência era
cognitiva, as artes eram emocionais. A ciência era ensinável, as artes requeriam talento. A
ciência podia provar-se, as artes eram questões de preferência. A ciência era útil e as artes
ornamentais. Era claro para muitos, assim como ainda hoje o é para muitos, para que lado
pende a moeda. Tal como disse, contava-se com as artes quando não havia a ciência para
guiar. As artes eram uma posição retrógrada.
Estas crenças e a visão da educação que esboçam não são completamente alheias ao
panorama contemporâneo. Nós vivemos num tempo em que se põe um prémio nas
dimensões das consequências, na habilidade de as prever e na necessidade de estar
absolutamente consciente daquilo que queremos fazer. Aspirar a menos é um convite à
irresponsabilidade profissional. Nós gostamos da nossa informação rigorosa e dos nossos
métodos firmes – chamamos-lhe rigor.
De uma perspectiva social, é compreensível o porquê de os controlos apertados, tendo
a responsabilidade em termos de provas de alto risco, e a pré-especificação de
consequências intencionais – chamadas de padrão – deverem ter uma tal atracção. Quando
o público está preocupado com a produtividade educacional das suas escolas, a tendência, e
é uma mais forte, é para apertar para cima, comandar, avaliar e gerir. A capacidade do
professor para exercitar a discrição profissional é provável que venha a ser constrita,
quando o público tiver perdido confiança nas suas escolas.
Reconhecer que os valores e visões que guiaram a educação, durante o primeiro quarto
de século do século XX, estão a reaparecer com uma vingança hoje em dia, não requer um
7
ELLIOT EISNER
8
O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação?
ruivo Mickey Malone. O Mickey não está na estatística. Tal como disse, indivíduos como o
Mickey Malone dificultam a vida, mas também a enriquecem.
O objectivo das minhas observações até aqui foi o de identificar as raízes da cultura
cognitiva, cada vez mais tecnicista, na qual nós trabalhamos. Esta cultura está tão difundida
que dificilmente a vemos. E é tão poderosa que, mesmo quando a reconhecemos, muito
poucos de nós dizem algo. O que o presidente Bush disse sobre os nossos estudantes
também se aplica a nós: quando o comboio começa a andar, nós não queremos ficar para
trás.
Como vocês podem deduzir, eu não estou encantado com a ordem de valores e
suposições que conduzem a nossa busca de escolas melhores. Eu não tenho a certeza de que
possamos caminhar em direcção à utopia e chegar lá. Nem acredito que possamos montar
uma revolução. O que nós podemos fazer é gerar outras visões de educação, outros valores
para dirigir a sua concretização, outras suposições sobre as quais se possa construir uma
concepção de prática escolar mais generosa. Isto é, apesar de eu pensar que a revolução não
é uma opção, as ideias que inspiram novas visões, valores e especialmente práticas são-no.
É esta visão que corta pela raiz, que eu quero explorar hoje convosco.
Os contornos desta nova visão foram influenciados pelos ideais de Sir Herbert Read,
um historiador de arte inglês, poeta e pacifista que trabalhou em meados do século
passado.8 Ele disse, e eu concordo, que o objectivo da educação deveria ser entendido como
a preparação de artistas. Pelo termo artista nem ele, nem eu, queremos dizer
necessariamente pintores, dançarinos, poetas ou autores dramáticos. Nós queremos dizer
indivíduos que desenvolveram as ideias, as sensações, as habilidades e a imaginação para
criar um trabalho que está bem proporcionado, habilmente executado e imaginativo que é
independente do domínio em que um indivíduo trabalha. O maior elogio que podemos dar a
alguém é dizer que ele ou ela é um artista, seja como carpinteiro, cirurgião, cozinheiro,
engenheiro, físico ou professor. As belas artes não têm o monopólio do artístico.
Mais à frente quero argumentar que as diferentes formas de pensar, precisas para criar
trabalhos manuais artísticos, não são apenas relevantes para o que os estudantes fazem. Eles
são virtualmente relevantes para todos os aspectos que fazemos, desde o projecto do
currículo, à prática de ensinar, às características em que os estudantes e os professores
vivem.
O que são estas diferentes formas de pensar, estas formas qualitativas de inteligência
enraizadas no artístico? Deixem-me descrever-vos seis delas, e o modo como poderiam
terminar na escola.
Considerem primeiro a tarefa de trabalhar um quadro, um poema, um resultado
musical. A tarefa requer, talvez acima de tudo, a capacidade de compor relações
qualitativas que satisfaçam algum propósito. Isto é, o que um compositor compõe são
relações entre um número virtualmente infinito de possíveis padrões de som. Um pintor tem
uma tarefa similar. A modalidade intermédia e sensitiva difere, mas o assunto da
composição de relações mantém-se. Para ter sucesso o artista precisa de ver, isto é,
experimentar as relações de qualidade que surgem no seu trabalho, e de fazer juízos sobre
elas.
9
ELLIOT EISNER
Fazer juízos sobre a forma como as qualidades devem ser organizadas não depende da
fidelidade a uma fórmula; não há nada no tratamento artístico de uma composição como a
actividade de fazer e de adequar, na aprendizagem do soletrar ou do aprender a usar
algoritmos, para provar operações básicas de aritmética. Na soletração e na aritmética há
respostas correctas, respostas cuja correcção pode ser provada. Nas artes os julgamentos
são feitos na ausência de regras. É óbvio que há estilos de trabalho que servem como
modelos de trabalho nas várias artes mas, o que constitui as relações qualitativas correctas
para qualquer trabalho particular é exclusivo do trabalho individual. A temperatura de uma
cor pode ser um pouco quente de mais, a margem de uma forma pode ser um pouco
aguçada de mais, a percussão pode precisar de um pouco mais de dinâmica. O que as artes
ensinam é que estes pormenores são realmente importantes. As artes ensinam os alunos a
agir e a julgar na ausência de regras, a confiar nos sentimentos, a prestar atenção a nuances,
a agir e a apreciar as consequências das escolhas, a revê-las e, depois, fazer outras escolhas.
Adquirir justamente estas relações requer aquilo a que Nelson Goodman chama “bem de
ajuste”9. Os artistas e todos os que trabalham com a composição de qualidades tentam
atingir um “bem de ajuste”.
Dada a ausência de uma forma ou algoritmo, como são os juízos sobre a justiça feitos?
Eu penso que eles dependem do conhecimento somático, o sentido de fechamento que a
boa administração gera numa experiência incorporada; a composição sabe bem. O trabalho
nas artes cultiva os modos de pensar e sentir que eu descrevi; não se pode ter sucesso nas
artes sem tais capacidades cognitivas. Tais formas de pensamento integram o sentimento e
o pensamento de modo que os tornam inseparáveis. Sabe-se que se está certo porque se
sente as relações. Modifica-se o trabalho e sente-se os resultados. As sensibilidades entram
em jogo e refinam-se no processo. Um outro modo de por isto é que à medida que
aprendemos nas artes e através delas, nós tornamo-nos inteligentes qualitativamente.
Aprender a prestar atenção à maneira como a forma está configurada é um modo de
pensamento que pode ser aplicado a todas as coisas feitas, sejam elas teóricas ou práticas.
Como é uma história composta no contexto das artes da linguagem, como é que uma
historiadora compõe o seu argumento, como é uma teoria científica construída, todas estas
formas de criação humana beneficiam da atenção ao modo como os elementos que os
constituem estão configurados. Precisamos de ajudar os estudantes a aprender a perguntar
não só o que alguém está a dizer, mas como é que alguém construiu um argumento, uma
partitura ou uma imagem virtual. As actividades de currículo podem ser definidas para
chamar a atenção de tais questões, actividades que refinam a percepção em cada um dos
campos que ensinamos. Isto vai requerer mais actividades que abrandem a percepção do
que a acelerem.
Muita da nossa percepção, talvez quase toda, é altamente focal. Nós tendemos a olhar
para coisas particulares no nosso campo de percepção. A virtude de tal modo de atenção é
que ela permite-nos encontrar aquilo que procuramos. O potencial vício de tal percepção é
que ela impede a nossa consciência das relações. O movimento para cima e para trás do
visitante numa galeria de arte, quando olha para uma pintura, é um exemplo de um esforço
para fortalecer tanto a consciência focal, como a atenção à configuração. Os professores
10
O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação?
executam actividades semelhantes. Uma das tarefas importantes de ensinar é ser capaz de
focar o individual, enquanto se preocupa com os padrões mais largos da sala de aula, da
qual o indivíduo faz parte. Para complicar as coisas, estes padrões mudam com o tempo. O
bom professor, tal como o bom cozinheiro de preparação rápida, tem que prestar atenção a
várias actividades ao mesmo tempo, e eles fazem-no.
Uma segunda lição que a educação pode aprender das artes pertence à formulação de
objectivos. Nos modelos ocidentais de tomadas de decisões racionais, a formulação de fins,
propósitos, objectivos ou de padrões é um acto crítico. Virtualmente, tudo o que se segue
depende da crença de ter que se ter os fins claramente definidos: logo que os fins são
conceptualizados, os meios são formulados, posteriormente implementados e depois as
consequências são avaliadas. Se houver uma discrepância entre a aspiração e a realização,
são formulados novos meios. O ciclo continua até que os fins e as consequências sejam
isomórficas. Os fins são constantemente mantidos e acredita-se que precedem sempre os
meios.
Mas será isto verdade? Nas artes não o é certamente. Nas artes os fins podem seguir os
meios. Alguém pode agir e a acção, em si, pode sugerir fins, os quais não precederam, mas
seguiram a acção. Neste processo os fins mudam; o trabalho produz pistas que alguém
segue. De certa forma, rende-se àquilo que o trabalho em processo sugere. Este processo de
mudança e objectivos, enquanto se faz o trabalho à mão, é aquilo a que Dewey chama
“propósito flexível”10. O propósito flexível é oportunista; ele sustenta-se nas características
emergentes que aparecem dentro de um campo de relações. Ele não está rigidamente
agrupado a objectivos predefinidos quando a oportunidade de melhores aparecem. O tipo
de pensamento que o propósito flexível requer tem maior sucesso num ambiente em que a
aderência rígida a um plano não é uma necessidade. Como professores experientes,
sabemos que o caminho mais certo para o inferno numa sala de aula é seguir o plano da
aula, independentemente de tudo o resto.
A procura ou, pelo menos, a exploração da surpresa numa era de responsabilidade é
paradoxal. Tal como foi indicado anteriormente, nós pomos uma maior ênfase na previsão e
controlo do que na exploração e na descoberta. A nossa inclinação para o controlo e
previsão é, num nível prático, compreensível, mas também exige um preço; nós tendemos a
fazer coisas que sabemos como prever e controlar. Abrir-se à incerteza não é uma qualidade
penetrante do nosso ambiente educacional corrente. Eu acredito que ela precisa de estar
entre os valores que nós amamos. A incerteza precisa de ter o seu próprio lugar nos tipos de
escola que nós criamos.
Como pode a procura da surpresa ser promovida na sala de aula? Que tipo de cultura
de sala de aula é precisa? Como podemos ajudar os nossos estudantes a ver o seu trabalho
enquanto feitos temporários experimentais, lugares de descanso temporário sujeitos a
futuras mudanças? Como podemos ajudá-los a trabalhar à margem da incompetência? Estas
são algumas questões que este objectivo sugere que perguntemos.
Uma terceira aula que a artes podem dar à educação é que forma e conteúdo são quase
sempre inextrincáveis. A forma como uma coisa é dita é parte e parcela do que é dito. A
mensagem está na relação forma-conteúdo, uma relação que é mais vivida nas artes.
11
ELLIOT EISNER
Reconhecer a relação entre forma e conteúdo nas artes, não é negar que forma e conteúdo
possam ser separados por algumas operações, em alguns campos. Penso no início da
aritmética, digamos a soma de dois números como 4+4. A soma dos numerais 4+4 pode ser
expressa, literalmente, numa infinidade de maneiras: 8, //// ////, VIII, 300,000-299,992 e por
aí adiante. Em todos estes exemplos a conclusão aritmética, 8, é a mesma
independentemente da forma usada para a representar. Mas, para a maior parte do que
fazemos, as relações de forma-conteúdo importam. É importante o como a história é escrita,
é importante como se fala para uma criança, é importante o que parece uma sala de aula, é
importante o como alguém conta uma história. Ter isto correcto significa criar uma forma
cujo conteúdo está adequado a um propósito. A arquitectura de uma escola pode parecer e
sentir como uma fábrica ou como uma casa. Se nós queremos que as crianças se sintam
como empregados de fábricas, as nossas escolas deviam parecer e sentir como fábricas. A
forma e o conteúdo interessam e em tais casos são inseparáveis.
De facto, a descoberta que forma e conteúdo são inseparáveis é uma das lições que as
artes mais profundamente ensinam. Muda o ritmo de um verso de poesia e mudarás o
significado do poema. A criação de relações expressivas e satisfatórias é o que o trabalho
artisticamente guiado celebra.
Nas artes não há inter-substituição entre os elementos (porque não há elementos
separados), na matemática há. A ausência de inter-substituição promove a atenção do
particular. Desenvolver uma consciência do particular é especialmente importante para
aqueles que, entre nós, ensinam, uma vez que o carácter distintivo da forma como
ensinamos é um aspecto penetrante daquilo que ensinamos. O corrente movimento
reformista faria bem em prestar mais atenção às mensagens que as suas políticas enviam
aos estudantes, uma vez que essas mensagens podem minar os valores educacionais mais
profundos. Os valores sobre os quais falo incluem a promoção do estudo autónomo, a
procura de possibilidades alternativas e a antecipação de satisfações intrínsecas, seguras
através do uso da mente. Será que acreditamos mesmo que as tabelas publicadas nos
jornais, que revelam a performance da escola, são uma boa maneira para perceber o que as
escolas ensinam, ou que o crescente foco nos resultados dos testes é uma boa maneira de
garantir a qualidade da educação? A forma que nós usamos para mostrar os dados define o
seu significado.
Directamente relacionado com a relação forma-conteúdo está uma quarta lição que as
artes ensinam à educação. É esta. Nem tudo o que conhecível pode ser articulado de forma
proposicional. Os limites do nosso conhecimento não são definidos pelos limites da nossa
linguagem. No ocidente temos uma longa tradição filosófica que promove a visão de que
saber algo requer uma formulação daquilo que sabemos em palavras; precisamos de ter
garantias para as nossas afirmações. Mas será mesmo verdade que o que o que não
podemos afirmar, não podemos conhecer? De acordo com Michel Polanyi não. Ele fala de
conhecimento tácito e diz que “nós sabemos mais do que podemos dizer”.11 E Dewey diz-
nos que enquanto a ciência declara significado, as artes expressam significado. O
significado não está limitado àquilo que pode ser afirmado. Dewey continua e diz que o
estético não pode ser separado do intelectual. Para que o intelectual seja completo, ele tem
12
O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação?
que carregar o selo do estético. Ter um nariz para fazer questões e um sentimento para
respostas incisivas não são metáforas sem nexo.
Estas ideias não expandem apenas a nossa concepção dos modos sobre os quais nós
conhecemos, mas também expandem a nossa concepção de mente. Elas apontam para
fronteiras cognitivas que o nosso ensino pode explorar. Como podemos ajudar os
estudantes a reconhecer os modos sobre os quais nós exprimimos e recuperamos o
significado, não só nas artes mas também nas ciências? Como podemos iniciá-los na arte de
fazer ciência? Apesar de tudo, a prática de alguma prática, incluindo a ciência, pode ser
uma arte.
Na prática, é óbvio para toda a gente que nós recorremos a uma forma expressiva de
dizer aquilo que a linguagem literal nunca poderia dizer. Nós construímos santuários para
exprimir a nossa gratidão para com os heróis do 11 de Setembro porque, de alguma forma,
achamos as nossas palavras inadequadas. Nós recorremos à poesia quando enterramos e
quando casamos. Nós estabelecemos as nossas práticas religiosas mais profundas dentro de
composições que nós coreografamos. O que é que a nossa necessidade de tais práticas nos
diz sobre as origens do nosso conhecimento e o que significam para a forma como
educamos? Num tempo em que parecemos querer empacotar a performance em grupos
padronizados limitados de capacidades, questões como estas parecem-me ser especialmente
importantes. Quanto mais sentirmos a pressão para padronizar, mais necessidade temos de
nos lembrar daquilo que não devemos padronizar.
Uma quinta lição que podemos aprender das artes sobre a prática da educação pertence
à relação entre o pensamento e o material com que trabalhamos, nós e os nossos estudantes.
Nas artes está claro que, para um trabalho ser criado, temos que pensar nas constrições e
despesas do meio que escolhemos usar. A flauta torna possíveis algumas qualidades que o
violino baixo nunca vai produzir, e vice-versa. Pintar com aguarelas torna possíveis
algumas qualidades visuais que não podem ser criadas com pinturas de óleo. A tarefa do
artista é explorar as possibilidades do meio, de forma a concretizar objectivos que ele ou ela
valorizam. Cada material impõe as suas exigências distintas e para usá-las bem temos que
aprender a pensar dentro delas.
Onde estão os paralelismos quando ensinamos e quando os estudantes aprendem nas
ciências sociais, nas ciências e na linguagem das artes? Como deve ser tratada a linguagem
e a imagem para transmitir aquilo que queremos dizer? Como deve um meio ser tratado
para mediar o meio-termo? Como ajudamos os estudantes a ficar espertos com os meios de
comunicação que eles usam? E quais são as exigências cognitivas que os diferentes meios
de comunicação fazem sobre aqueles que os usam? Esculpir uma escultura a partir de um
pedaço de madeira é, claramente, uma tarefa cognitiva diferente da de construir uma
escultura a partir de plasticina. A primeira é uma tarefa subtractiva, a segunda é uma
aditiva. Ficar esperto em qualquer domínio requer pelo menos aprender a pensar num meio-
termo. Quais são as variedades dos meios de comunicação que ajudam as crianças a ficar
mais espertas? O que negligenciamos?
Parece-me que o computador tem um papel particularmente promissor em dar aos
estudantes oportunidades de aprender a pensar de modos diferentes. Assumindo que os
13
ELLIOT EISNER
14
O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação?
são as relações de substituição entre os campos de cor. As artes, de certo modo, são
supermercados para estes sentidos. Mas as artes são muito mais que supermercados para os
entendidos em sentidos. Nas artes há uma ideia que o trabalho incorpora. Para os
impressionistas a ideia era a luz, para os surrealistas era o inconsciente, para os cubistas era
o tempo e o espaço, para os regionalistas americanos dos anos 1930 eram as vidas normais,
de pessoas normais, que eram celebradas. Estes interesses forneceram a direcção para o
trabalho, mas a qualidade do trabalho era sempre apreciada por aquilo que fez dentro da
experiência.
As artes são, no fim, uma forma especial de experiência mas, se há algum ponto que eu
gostaria de enfatizar, é que a experiência que as artes possibilitam não está restrita ao que
nós chamamos de belas artes. O sentido de vitalidade e a explosão de emoções que
sentimos quanto comovidos por uma das artes pode, também, ser assegurada nas ideias que
exploramos com os estudantes, nos desafios que encontramos em fazer investigações
críticas e no apetite de aprender que estimulamos. No longo caminho estas são as
satisfações que interessam principalmente por serem as únicas que garantem, se é que se
pode garantir, que, aquilo que nós ensinamos aos estudantes vai continuar a persegui-los
voluntariamente, depois de todos os incentivos artificiais das nossas escolas serem
esquecidos. É especialmente neste sentido que as artes servem de modelo para a educação.
A agenda que eu propus dá origem a mais do que uma questão. Uma é se a concepção
de educação, que usa a arte como o seu ideal regulador, é realista? Será pedir de mais? A
minha resposta é que os ideais são sempre inalcançáveis. Os ideais para a educação não são
diferentes. As artes fornecem o tipo de ideal que eu acredito que, agora mais do que nunca,
a educação da América precisa. Digo agora mais do que nunca porque as nossas vidas
requerem cada vez mais a capacidade de tratar mensagens conflituosas, de fazer juízos na
ausência de regras, de lidar com a ambiguidade, e de fabricar soluções imaginativas para os
problemas que encontramos. O nosso mundo não se subjuga a respostas únicas correctas ou
a soluções claras seccionadas para problemas; considerem o que se está a passar no médio
oriente. Não só precisamos de ser capazes de prever novas opções, como também de ter um
toque pelas situações em que elas aparecem. Num mundo, as formas de pensar que as artes
estimulam e desenvolvem são muito mais apropriadas para o mundo real em que vivemos,
do que as caixas limpas, correctamente anguladas, que nós utilizamos nas nossas escolas
em nome do melhoramento da escola.
Isto leva-nos para a parte final das minhas observações. Até aqui, eu tentei descrever as
minhas preocupações sobre os correntes esforços em usar procedimentos altamente
racionalizados e padronizados para reformar a educação e para descrever as suas raízes
históricas. Depois propus a noção de que a mudança genuína depende de uma visão de
educação que é fundamentalmente diferente daquela que guia os actuais esforços para a
reforma da escola. Propus que a educação pudesse também considerar pensar o objectivo de
educação como a preparação de artistas, e eu continuei a descrever os modos de pensar a
evocação, o desenvolver e o refinar das artes. Estas formas de pensar, tal como foi indicado
anteriormente, relacionam-se com relações que, quando influenciadas, requerem um juízo
na ausência de regras, elas encorajam os estudantes e professores a serem flexivelmente
15
ELLIOT EISNER
16
O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação?
Notas
1
Edwin Boring, A History of Experimental Psychology, Third Edition. New York: Appleton Century Crofts, 1957.
2
Edward L. Thorndike, “The Contribution of Psychology to Education”, Journal of Educational Psychology, Vol. 1, 1910,
pp. 6, 8.
3
Para uma história de investigação transparente em educação ver Ellen Langemann, An Elusive Science: The Troubling
History of Educational Research, Chicago: University of Chicago Press, 2000
4
Raymond Callahan, Education and the Cult of Efficiency, Chicago: University of Chicago Press, 1962
5
ibid
6
Stephen Toulmin, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity, New York: The Free Press, 1990.
7
ibid
8
Herbert Read, Education Through Art, London: Phanteon, 1944
9
Nelso Goodman. Ways of World-making, Indianapolis: Hacket Publishing, 1978
10
John Dewey, Experience and Education, New York, : Macmillan and Co. 1938
11
Michel Polyani, The Tacit Dimension, London: Routledge and Kegan Paul, 1967
12
Robert Browning, “Andrea del Sarto, in The Norton Anthology of Poetry, Edited by Alexander Allison, et. Al. New
York: Norton, 1983.
13
John Dewey, Art as Experience, New York: Minton Balch and Co. 1934. Pp.348
17