Teoria de Los Afectos
Teoria de Los Afectos
Teoria de Los Afectos
Romanticismo
La música llega con el Romanticismo a sus máximas cotas de genialidad especialmente en el piano y en la
música orquestal, El músico se siente más libre, y trata de expresar sus sentimientos Su música se dirige al
corazón y a expresar sentimientos época más importante de la historia de la música por la enorme
cantidad de músicos de gran talla que surgen
la música se convierte en el arte por excelencia
se extiende más o menos de 1815 hasta 1883 época donde surgen gran cantidad de genios en todas las
artes,
Períodos del romanticismo
Esquemas sinfónicos
Idea fija: es un tema musical que personaliza a algo o alguien, y que se repite varias veces
Tema cíclico: otra manera de construir la música sinfónica es a través de un tema musical que se repite
en todos los movimientos y que une la obra
Durante el romanticismo casi todos los autores desarrollaron este género Compusieron conciertos para
piano también se componen conciertos para otros instrumentos,
momento en que ciertos músicos de este período se liberan con lo que llamamos música programática
La música programática es un tipo de música sinfónica que sigue un tema o programa literario o artístico
La forma más importante dentro de la música programática es el Poema Sinfónico
se produce en esta época la que ha sido considerada por muchos como música por excelencia del
Romanticismo, es decir, la pequeña forma simbolizada especialmente en la de piano y la canción o lied
Búsqueda más del contenido que de la forma
Libertad. Predominio de la fantasía
Textura compleja y densa, poco clara
Entonces, las dos músicas por excelencia del Romanticismo son: la música de piano y la canción o lied.
El Piano
sufre durante esta época un gran perfeccionamiento y progresos técnicos adecuado para la necesidad de
virtuosismo, la fuerte sonoridad
se convierte en el instrumento de moda durante el Romanticismo Todas las familias con alguna
posibilidad económica adquirían un piano que colocaban en su salón.
La pequeña forma permite expresarse al músico sin ninguna traba, siguiendo su inspiración.
Frederic Chopin (1810-1849): Este compositor polaco, símbolos máximos del Romanticismo;
Robert Schumann (1810-1856):
Franz Liszt (1811-1886):
también destacan los virtuosos del violín, el primer personaje que tuvo una enorme relevancia como
violinista fue el italiano Niccoló Paganini
Paganini componía pequeñas obras pensadas para lucir su destreza técnica
El Lied Romántico
Dentro del Romanticismo tiene importancia un género que conocemos con el nombre de Lied. Forma
musical tan antigua como el hombre, es decir, el canto acompañado por un instrumento. Podemos
considerar que se inició en la música barroca.
significa en alemán «canción», surge como una forma expresamente romántica
La historia del Lied romántico tiene, sobre todo, cuatro nombres: Schubert, Schumann, Wolf y Brahms.
La ópera romántica
Su ideal es conseguir una obra de arte total, es decir, en que se den la unión de poesía, música,
decoración, acción, etc.
Tres son los fenómenos operísticos que nacen en la Francia romántica: la Gran ópera, la Ópera cómica y
la Opereta
1 La Gran ópera
Las características son:
La ópera cómica
Las diferencias de la ópera cómica con la anterior eran:
Dentro de este género surgen diversas variantes: la Ópera cómica propiamente dicha, la Ópera lírica y la
Opereta.
La opereta
La ópera en Italia
el romanticismo entra más lentamente y la distinción entre ópera seria y bufa todavía se mantiene por
un tiempo.
El Verismo
La ópera en Alemania
Es durante el Romanticismo cuando, por fin, la ópera alemana encuentra su camino independiente de la
influencia italiana
Esta nueva ópera nace con el Fidelio de Beethoven, en los inicios del Romanticismo,
NACIONALISMO.
«El uso del material folclórico, como base para la música nacional, Es más bien cuestión de absorber el
sentido de la expresión musical escondido en un tema, lo mismo que se pueden asimilar las más sutiles
posibilidades de un idioma. Para el compositor es necesario dominar tan a fondo este idioma musical.
“Bela Bartock”.
Entendemos por Nacionalismo, el resurgimiento en música de una serie de naciones que habían estado
más o menos al margen de la creación musical. En general, son los países de la periferia de Europa,
Rusia, Bohemia, Escandinavia, Hungría, Inglaterra, España, y Estados Unidos. El Nacionalismo se divide
cronológicamente en dos períodos: el primero, que surge en pleno Romanticismo, en torno al 1850, y
dura hasta el 1900, y un segundo, que se extiende prácticamente hasta mediados del siglo XX y es el que
se da en Hungría y España sobre todo.
La búsqueda de la esencia popular a través del folklore, y la admisión de éste como forma de
expresarse las naciones.
El tema central de esta música no lo constituye la sonata, sino la danza y la canción folklórica,
que son tipos de música popular, nacional e instintiva.
implica un sentimiento de rebelión política de países subyugados.
primer nacionalismo, donde se sigue una línea más folclórica, segundo nacionalismo, donde se
deja más de lado el folklore y se crea una música más independiente y creativa como, por
ejemplo, la de Bela Bartok.
El recurrir al folklore lleva a estas músicas a lenguajes muy nuevos, dado que el folklore se basa
frecuentemente en escalas y armonías lejanas del mundo occidental, como sucede en Rusia.
esta música tiene una especial riqueza melódica.
El nacionalismo es, una reacción contra influencia de los compositores germanos.
Rusia
Es la nación donde primero surge este nacionalismo. El estreno, en 1836, de la obra de Glinka. Mihail
Glinka (1804-1857) el primero que recoge este folclore y produce obras de gran valía, como la ópera
antes citada. Glinka, influye en los músicos posteriores, sobre todo en el Grupo de Los Cinco, constituido
por Cui, Balakirev, Rimski-Korsakov, Mussorgski y Borodin.
El grupo de Los Cinco: Componen obras importantes y conocidas por su belleza. Logran construir un
lenguaje musical de características interesantes, al tener que trabajar con un folclore que, está muchas
veces lejos de las armonías y melódicas del mundo occidental.
El grupo academicista:
existen otros músicos que la siguen mas de lejos como Antón Rubinstein y sobre todo Peter Tchaikovski,
que compone seis sinfonías, entre ellas La célebre Patética. Es especialmente famoso por la música para
ballets, como El cascanueces. La bella durmiente y El lago de los cisnes.
Bohemia
Esta región centroeuropea ya tiene gran importancia en la época clásica, hasta que los austriacos la
conquistan en la Guerra de los Treinta Años y cubren el carácter checo con una fuerte cultura germana.
Bedrich Smetana es uno de los fundadores de esta escuela. Compone los seis poemas sinfónicos Mi
Patria. Más importante es Antón Dvorak, que hace obras que alcanzan fama universal, como la Sinfonía
del Nuevo Mundo.
Escandinavia:
En los países del Norte destacan dos músicos, el finlandés Jean Sibelius que compone Siete sinfonías, y
Eduard Grieg, noruego. En su concierto para piano, se muestra influido por Schumann. Sus obras más
importantes para piano son arreglos de danzas folclóricas noruegas. Grieg es uno de los músicos más
personales de este nacionalismo europeo.
Inglaterra, produce dos músicos de relevancia: Edward Elgar con las Variaciones Enigma, y Frederick
Deluis su obra nacionalista consiste en cuadros de carácter rural, como Brigg Fair.
Hungría
Kodaly y Bela Barlok, éste último marcará la música mundial con sus innovaciones. El folclore húngaro
tiene unas cualidades muy distintas de todos los demás, y es que en esta nación se han encontrado
varias razas muy diferentes, y cada una ha dejado su forma específica de folclore: los húngaros
propiamente dichos, los gitanos y los turcos. La música de esta escuela se caracteriza por el énfasis
rítmico, resaltado por la percusión y por la inestabilidad tonal. A mediados del siglo XVIII surge un nuevo
tipo de música, el verbunkos, que es para instrumentos de cuerda, tocada por gitanos, y que se oye en la
recluta de soldados; esta música ejerce una gran influencia.
Es uno de los músicos que más influye en.la música del siglo XX. Se dedicó, a estudiar el folclore de
Rumania, Turquía y Argelia. Como consecuencia, descubre escalas especiales, como las pentatónicas, y
ritmos que se alejan de todo lo conocido. Bartok demuestra la posibilidad, de unir la música moderna
con la tradicional, y conseguir un lenguaje totalmente nuevo.
HISPANOAMERICA:
México: Se destaca de manera especial un primer músico de cierto relieve, Manuel Ponce, y un
nacionalismo muy romántico. Silvestre Revuelta y, por fin, Carlos Chávez, con un nacionalismo más
serio, que lucha contra el abuso del pintoresquismo.
MUSICA CONTEMPORANEA
Todo el espíritu científico y de ruptura con el pasado genera unas músicas donde todos y cada uno de
los componentes de la música: melodía, armonía, sonido, ritmo, formas, son sometidas a la presión del
cambio. Esta evolución es continua y tiene dos momentos muy diferentes. Los años que van hasta el
final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y los que acontecen después de esta fecha y hasta
nuestros días, que denominamos en general con el nombre de «vanguardia» en sus primeros años, y la
música de nuestro tiempo a lo que está sucediendo hoy mismo. la melodía, la armonía, la orquesta y,
por supuesto, el ritmo, asumen una nueva forma.
La melodía :
Hemos estudiado cómo la melodía está formada por una serie de convenciones: frases, motivos,
períodos, repeticiones, dependencia de la armonía, etc. La música contemporánea sigue valorando la
melodía, pero abandona los usos anteriores y la enriquece con otros condicionantes e intenciones.
La armonía
Los acordes de la música clásica anteriores, se fundamentaban en las tres notas de la tríada y su
repetición. En el XX se tiende a usar acordes con seis, siete o más notas diferentes. Estos son,
en realidad, poliacordes que poseen una mayor riqueza, pero también una mayor disonancia.
El intervalo de 3ra, que era la relación fundamental de los acordes anteriores Do-Mi-Sol, se
cambia ahora por la 4ta, o por la total libertad, Esta situación aumenta la sensación de
disonancia. Disonancia y consonancia tienen la misma importancia.
En consecuencia, las cadencias no son tan claras y Hay otra consecuencia más fundamental: los
dos parámetros anteriores, melodía y armonía, se mueven frecuentemente con cierta
independencia.
La tonalidad
La música del siglo XX tiende a usar los doce sonidos de manera libre; borra la diferencia
mayor-menor y la distinción entre cromático y diatónico.
Se vuelve a veces a las músicas medievales, en busca de nuevas relaciones, y se tiene otro
concepto de centro tonal.
Otras veces, se mezclan dos tonalidades diversas (bitonalismo) o varias (politonalismo).
El Ritmo
La textura
La Orquestacion
Evita el sonido de conjunto, de grandes bloques; es decir, huye del sonido de la orquesta
romántica.
Busca que cada instrumento destaque con personalidad propia, o al menos cada familia.
Se multiplican los instrumentos de percusión y sus funciones en la orquesta
Ya no existe una orquesta válida para toda la música, sino que el compositor concibe una
orquesta específica para cada obra.
La Forma
cada compositor investiga en esta faceta, y busca y crea sus propias formas desde el respeto a
las mismas.
La nueva concepción del componer vino de dos ciudades diferentes, como fueron París y Viena. En el
primer caso, con las aportaciones del Impresionismo y de un hombre independiente, como fue el ruso
Igor Stravinski, establecido en París; en el segundo, con la ruptura que suponía la música de Arnold
Schöemberg y sus discípulos.
La primera ruptura, el primer cambio en los lenguajes musicales del XX, surge con el Impresionismo.
sobre el 1874 hay una respuesta en música iniciada por el compositor Claude Debussy. Este autor
transforma una serie de parámetros de la música anterior, que llevan a una nueva visión de la melodía,
la armonía, el color e, incluso, el ritmo:
El nuevo concepto melódico se basa en una melodía que oscurece la línea, sin periodización
clara, lo que contribuye a crear una atmósfera sonora imprecisa.
Trata de evitar que la melodía se pueda definir como mayor o menor.
a escalas de música oriental, de tonos enteros y pentatónicas; también, influencias del
organum medieval.
Se recrea en la disonancia, que permanece frecuentemente sin resolver. Emplea las tríadas
mayor y menor superpuestas.
Claude Debussy aporta una serie de obras, que han quedado como símbolo del Impresionismo: Preludio
a la siesta de un fauno, Nocturnos.
Maurice Ravel dejó obras fundamentales, como: Pavana para una infanta difunta.
El Atonalismo
En este caso es en Viena, y no en París, donde se produce el proceso de cambio. Esta técnica se conoce
con dos nombres: Expresionismo o Atonalismo, según se considere como corriente estética o como
revolución formal. Su inventor fue el compositor Arnold Schöemberg.
Un nuevo concepto de armonía que niega las leyes tradicionales. Todas las notas son iguales y
se pueden relacionar libremente.
Ello lleva a la presencia continua de la disonancia.
La melodía es libre; no tiene lógica armónica. Está compuesta de saltos muy grandes.
La música no se somete a ninguna forma.
Consiste éste en una visión desesperada del mundo, que genera un lenguaje crítico, distorsionante y feo
de la realidad, como puede observarse en los cuadros de Munch y otros. De hecho, Schöemberg es
también pintor y, como tal, pertenece al movimiento, pictórico expresionista. Lo que él hace es llevar los
mismos preceptos a la música. El uso continuo de la disonancia, la falta de lógica tonal en la melodía, la
no relación entre melodía y armonía, hace que esta música tenga cierto carácter de fatiga, dolor y
tensión.
inmediatamente después de finalizada la Primera Guerra Mundial (1917), surgen dos caminos
contrapuestos en la música. se denominan Neoclasicismo y Dodecafonismo:
Justamente en esta etapa pretende hacer una música agradable y biensonante, en buena manera
influida por la bella música del Barroco y el Clasicismo. Neoclasicismo significa «nuevo clasicismo», es
decir, recuperación de los valores de los músicos de aquel período -como la melodía, el ritmo atractivo,
las armonías biensonantes-, y rechazo de los últimos lenguajes de vanguardia.
En Alemania hubo una respuesta a esta música con la denominada «música utilitaria», que trata
precisamente de construir un lenguaje que entienda el pueblo y sea utilizable.
El dodecafonismo fue inventado por Arnold Schöemberg con la obra Cinco piezas para piano (1923). Él
mismo lo definió como composición con doce sonidos sin relación entre ellos, es decir, un sistema de
componer partiendo de los doce sonidos de la escala cromática que ya conocemos, y colocados en una
serie.
Esta «serie original» sería como el tema a partir del que se construye, y sufrirá las siguientes variaciones:
La serie original
La inversión
La retrogradación
La retrogradación de la inversión
Lo que nos interesa comentar es que el resultado sonoro se parece a lo que hemos denominado
Atonalismo, Al ser todas las notas iguales, se pueden relacionar libremente sin que haya unas más
importantes que otras. Ello lleva a la presencia abundante de la disonancia. La melodía es libre; no
tiene lógica armónica. Se crea una música de claro carácter melódico y no armónico.
La Segunda Guerra Mundial dejó a Europa destrozada, por lo que las artes en general sufrieron una
fuerte conmoción, Hubo que reconstruir prácticamente todo el continente y, como consecuencia,
surgen nuevos caminos expresivos y, sobre todo, un nuevo espíritu experimentador que hace que, a
partir de 1945, hablemos de «vanguardia», mientras que hasta entonces sólo se hablaba de
«modernidad».
Los cambios fueron de toda índole: algunos como producto de la evolución de ciertos movimientos ya
iniciados en el periodo anterior, como los derivados del Dodecafonismo. Otros, justamente como
reacción a esta técnica. Y otros, finalmente, provocados por las aportaciones de la ciencia y de la
tecnología electrónica.
Estas son las nuevas circunstancias generales, aplicables a las músicas que se producen a partir de 1945:
Muchos compositores europeos -sobre todo alemanes- buscaron nueva vida en Norteamérica,
que pasa a ser el gran centro de la actividad musical.
Las interrelaciones y movimientos son más rápidos.
La súper industrialización, concretamente la electrónica, deja sus huellas en la música.
La mezcla de estilos: serialismo, indeterminación, música textual, minimalismo, música étnica,
música ambiental, neotonalidad, produjeron una situación frecuente de crisis entre los autores,
Musica Concreta: es la producida partiendo de sonidos existentes en el mundo, es decir, por cualquier
objeto. Según Schaeffer, su inventor, está producida por objetos concretos (cualquier objeto) y no por
los abstractos, que serían los instrumentos tradicionales, como: el violín.
Antón Webern. Él llevó hasta las últimas consecuencias al Dodecafonismo (que hasta entonces sólo
había seriado la altura), organizando y seriando otros parámetros:
Con ello, Webern pretendía controlar todas las variables musicales; en realidad estaba inventando el
denominado «serialismo integral», que definimos como una manera de componer en que ordena, en
una serie de sonidos compuestos según el sistema dodecafónico, a todos los demás elementos sonoros:
ritmos, timbres, intensidades, etc., por lo que surge una música totalmente organizada, totalmente
calculada, donde cada nota -cada punto sonoro- tiene su estricto sentido, por eso se le aplica también el
término de «puntillismo». El nombre de serial le viene, pues, de su contacto con la música dodecafónica,
que también llamamos serial.
muchos músicos jóvenes se lanzan a componer en esta línea. Destaca el organista francés Olivier
Messiaen: Sus principios resumidos, son:
Tendencia a tratar individualmente las características del sonido musical: melodía, ritmo,
dinámica, timbre, etc.
Aportación de valores añadidos, por medio de los que los valores regulares usados hasta ahora
se enriquecen con mayor flexibilidad.
Otro aspecto importante es lo que llama «material prestado», o material preexistente que él
reelabora; como la música india o el gregoriano.
Casi al mismo tiempo que el anterior sistema, y en los años de la posguerra, surge en Norteamérica el
contrario: la utilización en la composición del azar o de la indeterminación, es decir, un modo de
componer esencialmente intuitivo y nada sistemático. Entendemos por «música aleatoria» o
indeterminación: aquélla en la que el autor no escribe o determina totalmente la música que hay que
tocar, sino que los músicos -en el momento de ejecutarla- tienen, diríamos, que inventar o completar la
partitura.
El gran profeta de esta tendencia es el compositor norteamericano John Cage, . Podríamos resumir así
las aportaciones de Cage:
Búsqueda de nuevos materiales sonoros.
Invento de nuevos sistemas de escritura musical, para adaptar los materiales inusuales que
utiliza.
Concepción de cada unidad del sonido como independiente: no deriva de los que le preceden o
siguen y, por ello, sin propósito ni conexiones con otros.
A partir de mediados de los años cincuenta del siglo XX, se inician vías para atacar el exceso de
«puntillismo», al que habían conducido las tendencias anteriores, porque ese cuidado extremo del
detalle ensombrecía la visión del conjunto.
Música grupal
La reacción vino con la composición en grupo para varios conjuntos o grupos instrumentales, en el que
la textura volvía a ser el centro. Esta música textural tiene especial relieve en dos músicos Krystof
Penderecki Y Gyórgy Ligeti Penderecki compone Lamento por las víctimas de Hiroshima. para cincuenta
y dos instrumentos de cuerda. Allí lo que importa son las masas, los grupos de sonido o clusters, sin
importar conceptos como melodía, etc
Música estocástica
Surge igualmente como reacción al serialismo integral, y también a la indeterminación; es una forma de
componer basada en el uso del ordenador a estadística a la hora de realizar la obra sonora El gran
cerebro de esta música es Yannis Xenakis . En Metástasis empieza a aplicar la teoría de la probabilidad
matemática: así, surgen obras como Pithoprakta.
Citas y colages
Esta línea de acción musical es de los sesenta, y se basa en el uso de citas de la música tonal tradicional
en las nuevas composiciones. Lo novedoso del nuevo empleo de las citas es que ahora son usadas como
objetos externos, que se elaboran, se distorsionan y se usan a lo largo de toda la obra.
Junto al minimalismo, la vía de evolución de la música contemporánea ha sido, sin duda, la nueva
tonalidad. Es decir, un intento por recuperar el viejo sistema de la tonalidad, aunque con cambios
sustanciales. Es como si el compositor, después de haberlo experimentado todo, tratase de hacer un
resumen de lo válido, en el que de nuevo entran los valores de la vieja tonalidad.