Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Clase de Cortázar - Musicalidad en Las Palabras

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 6

Fragmento de la quinta clase de Julio Cortázar en Berkeley 1980

Musicalidad en la literatura

El otro día, tal vez por culpa del tema porque estábamos metidos en el
realismo, fui demasiado realista y me olvidé completamente de que tenemos la
costumbre de hacer un intermedio y los tuve a ustedes dos horas sin moverse,
con el calor que hace aquí… Yo mismo me cansé bastante, de manera que
trataremos de ser un poco menos realistas hoy y darnos diez minutos de
fantasía.
Los temas sobre los cuales me gustaría hablar hoy —de una manera
obligadamente corta y superficial porque nos va quedando cada vez menos
tiempo— son para mí muy hermosos pero muy evasivos, difíciles de captar.
Sobre cosas como el humor en la literatura y en mis cosas, la música, el juego,
lo lúdico, uno tiene más una intuición que un concepto, más una práctica que
una teoría, y cuando los quiere atrapar teóricamente tienden a escapar. De
todas maneras quedan algunos procedimientos o métodos de acercamiento,
por ejemplo con respecto a la música y la literatura o la música en la
literatura. No estoy hablando de la música como tema literario sino de la
fusión que en algunas obras literarias se puede advertir entre la escritura y la
música, cierta línea musical de la prosa.
Hay prosas que, siendo muy buenas e incluso perfectas, nuestro oído no las
reconoce como musicales, y en cambio hay otras en el mismo alto nivel que
inmediatamente nos colocan en una situación muy especial, auditiva e interior
al mismo tiempo, porque en el noventa y nueve por ciento de los casos no
escuchamos lecturas en alta voz, ni las hacemos: leemos con los ojos y sin
embargo, cuando hay una prosa que podemos calificar de musical, el oído
interno la capta de la misma manera que la memoria también puede repetir
melodías u obras musicales íntegras en el más profundo silencio. Aquí hay
que tener cuidado con un malentendido: cuando estoy hablando de prosa o
estilo musical no me estoy refiriendo a esos escritores, sobre todo del pasado,
que buscaban acercarse a la música como sonido en su prosa —eso se notaba
sobre todo en la poesía pero muchas veces también en la prosa—, es decir
escritores que buscaban conseguir efectos musicales mediante el juego de
repeticiones de vocales, aliteraciones o rimas internas. Ésa fue por cierto una
de las grandes preocupaciones de la poesía llamada simbolista a fines del siglo
pasado: el simbolismo francés buscó que la poesía se aproximara cada vez
más a la música en ese plano de contacto auditivo; en el fondo había algo de
imitación, se buscaba reflejar la música a través de las palabras. En América
Latina hubo grandes poetas en esa misma época (Rubén Darío es uno de ellos,
y José [sic] Herrera y Reissig en el Uruguay) que escribían sonetos donde
había una dominante que podía ser la a, la o, la e o la ele. Un soneto que
empezara diciendo «Ala de estela lúcida, en la albura libre de los levantes
policromos» está evidentemente instalado en el sonido de la ele;
inmediatamente el oído reconoce que en «ala de estela lúcida en la albura» la
ele entra como elemento musical dominante.
Desde luego, cuando hablo de mi contacto con la música no es en absoluto en
ese plano. Eventualmente puedo haber escrito alguna frase en donde el sonido
me gustaba,[5] pero ésa no es mi noción más honda de la presencia de la
música en algo de lo que he podido hacer. Es otra cosa: el sentimiento más
que la conciencia, la intuición de que la prosa literaria —en este caso me estoy
viendo a mí mismo en el momento de escribir prosa literaria— puede darse
como pura comunicación y con un estilo perfecto pero también con cierta
estructura, cierta arquitectura sintáctica, cierta articulación de las palabras,
cierto ritmo en el uso de la puntuación o de las separaciones, cierta cadencia
que infunde algo que el oído interno del lector va a reconocer de manera más o
menos clara como elementos de carácter musical. Es un tipo de prosa que
llamaría (la palabra no es castiza pero no importa porque hay que inventar
palabras cuando hace falta) encantatoria o incantatoria, una palabra que
abarca dos conceptos diferentes en apariencia: el de encanto en el sentido
mágico de sortilegio, de encantamiento, de charm en inglés, de crear una
atmósfera de hipnotización o de encantamiento que podemos llamar mágica
como una pura imagen; y además en encantación o encantamiento está el
sentido de canto: cantar está en encantar. Estoy hablando de una prosa en la
que se mezclan y se funden una serie de latencias, de pulsaciones que no
vienen casi nunca de la razón y que hacen que un escritor organice su
discurso y su sintaxis de manera tal que, además de transmitir el mensaje que
la prosa le permite, transmite junto con eso una serie de atmósferas, aureolas,
un contenido que nada tiene que ver con el mensaje mismo pero que lo
enriquece, lo amplifica y muchas veces lo profundiza.
Todo esto, como ven, es una penosa tentativa por explicar algo en el fondo
inexplicable para mí. Lo que puedo decir como actor, como alguien que vive la
experiencia de escribirw muchos cuentos y muchos pasajes de novelas, es que
en determinados momentos de la narración no me basta lo que me dan las
posibilidades sintácticas de la prosa y del idioma; no me basta explicar y decir:
tengo que decirlo de una cierta manera que viene ya un poco dicha no en mi
pensamiento sino en mi intuición, muchas veces de una manera imperfecta e
incorrecta desde el punto de vista de la sintaxis, de una manera que por
ejemplo me lleva a no poner una coma donde cualquiera que conozca bien la
sintaxis y la prosodia la pondría porque es necesaria. Yo no la pongo porque
en ese momento estoy diciendo algo que funciona dentro de un ritmo que se
comunica a la continuación de la frase y que la coma mataría. Ni se me ocurre
la idea de la coma, no la pongo.
Eso me ha llevado a situaciones un poco penosas pero al mismo tiempo
sumamente cómicas: cada vez que recibo pruebas de imprenta de un libro de
cuentos mío hay siempre en la editorial ese señor que se llama «El corrector de
estilo» que lo primero que hace es ponerme comas por todos lados. Me acuerdo
que en el último libro de cuentos que se imprimió en Madrid (y en otro que me
había llegado de Buenos Aires, pero el de Madrid batió el récord) en una de las
páginas me habían agregado treinta y siete comas, ¡en una sola página!, lo
cual mostraba que el corrector de estilo tenía perfecta razón desde un punto
de vista gramatical y sintáctico: las comas separaban, modulaban las frases
para que lo que se estaba diciendo pasara sin ningún inconveniente; pero yo
no quería que pasara así, necesitaba que pasara de otra manera, que con otro
ritmo y otra cadencia se convirtiera en otra cosa que, siendo la misma, viniera
con esa atmósfera, con esa especie de luces exterior o interior que puede dar lo
musical tal como lo entiendo dentro de la prosa. Tuve que devolver esa página
de pruebas sacando flechas para todos lados y suprimiendo treinta y siete
comas, lo que convirtió la prueba en algo que se parecía a esos pictogramas
donde los indios describen una batalla y hay flechas por todos lados. Eso sin
duda produce sorpresa en los profesionales que saben perfectamente dónde
hay que colocar una coma y dónde es todavía mejor un punto y coma que una
coma. Sucede que mi manera de colocarlas es diferente, no porque ignore
dónde deberían ir en cierto tipo de prosa sino porque la supresión de esa
coma, como muchos otros cambios internos, son —y esto es lo difícil de
transmitir— mi obediencia a una especie de pulsación, a una especie de latido
que hay mientras escribo y que hace que las frases me lleguen como dentro de
un balanceo, dentro de un movimiento absolutamente implacable contra el
cual no puedo hacer nada: tengo que dejarlo salir así porque justamente es así
que estoy acercándome a lo que quería decir y es la única manera en que
puedo decirlo.
Creo que esto aclara el posible malentendido entre la musicalidad entendida
únicamente como imitación de sonidos y de armonías musicales y esta otra
presencia de elementos musicales en la prosa, fundamentalmente el ritmo más
que la melodía y la armonía. Cuando escribo un cuento y me acerco a su
desenlace, al momento en el que todo sube como una ola y la ola se va a
romper y será el punto final, en ese último momento dejo salir lo que estoy
diciendo, no lo pienso porque eso viene envuelto en una pulsación de tipo
musical. Lo sé porque sería absolutamente incapaz de cambiar una sola
palabra, no podría sustituir una palabra por un sinónimo; aunque el sinónimo
dijera prácticamente lo mismo, la palabra tendría otra extensión y cambiaría el
ritmo, habría algo que se quebraría como se quiebra si se pone una coma
donde yo no la he puesto. Eso me ha llevado a pensar que una prosa que
acepta y que busca incluso darse con esa obediencia profunda a un ritmo, a
un latido, a una palpitación que nada tiene que ver con la sintaxis, es la prosa
de muchos escritores que amo particularmente y que cumple una doble
función que no siempre se advierte: la primera es su función específica en la
prosa literaria (transmite un contenido, relata una historia, muestra una
situación) pero junto con eso está creando un contacto especial que el lector
puede no sospechar pero que está despertando en él esa misma cosa quizá
ancestral, ese mismo sentido del ritmo que tenemos todos y que nos lleva a
aceptar ciertos movimientos, ciertas fuerzas y ciertos latidos. Leemos esa
prosa de alguna manera como cuando escuchamos ciertas músicas y
entramos totalmente en una especie de corriente que nos saca de nosotros
mismos y nos mete en otra cosa. Una prosa musical, tal como yo la entiendo,
es una prosa que transmite su contenido perfectamente bien (no tiene por qué
no transmitirlo, no sufre en absoluto teniendo esos valores musicales) pero
además establece otro tipo de contacto con el lector. El lector la recibe por lo
que contiene como mensaje y además por el efecto de tipo intuitivo que
produce en él y que ya nada tiene que ver con el contenido: se basa en
cadencias internas, en obediencias a ciertos ritmos profundos.
Sé que todo esto no es fácil, tampoco es fácil para mí mismo pero puedo
explicarlo un poco por la negativa. Mi problema es cuando me traducen:
cuando se traducen cuentos míos a un idioma que conozco, muchas veces me
encuentro con que la traducción es impecable, todo está dicho y no taha nada
pero no es el cuento tal como yo lo viví y lo escribí en español porque falta esa
pulsación, esa palpitación a la cual el lector es sensible porque si a algo somos
sensibles es a las intuiciones profundas, a las cosas irracionales; lo somos
aunque muchas veces la inteligencia se pone a la defensiva y nos prohíbe, nos
niega ciertos accesos. Las grandes pulsaciones de la sangre, de la carne y de la
naturaleza pasan por encima y por debajo de la inteligencia y no hay ningún
control lógico que pueda detenerlas. Cuando el traductor no ha recibido eso,
no ha sido capaz de poner en otro idioma un equivalente a esa pulsación, a
esa música, tengo la impresión de que el cuento se viene al suelo, y es muy
difícil explicarlo a ciertos traductores porque se quedan asombrados. «¡Sí, pero
está bien traducido! Tú dijiste esto, aquí dice así: es exactamente lo mismo.»
«Sí, es exactamente lo mismo pero le falta algo.» Es exactamente lo mismo en
el plano de la prosa, como transmisión de un mensaje, pero le falta esa aura,
esa luz, ese sonido profundo que no es un sonido auditivo sino un sonido
interior que viene con ciertas maneras de escribir prosa en español.
Para no extendernos demasiado sobre el tema de la música agregaría que, así
como hay escritores que son admirables maestros de la lengua y al mismo
tiempo son totalmente sordos a estas pulsiones musicales y ni siquiera les
gusta la música como arte, hay otros para quienes la música es una presencia
incontenible y avasalladora en lo que escriben. Es una discusión que he tenido
muchas veces con un escritor tan grande y tan admirable como Mario Vargas
Llosa. Es totalmente sordo a la música: no le gusta, no le interesa, no existe
para él. Su prosa es una prosa magnífica que transmite todo lo que él quiere
transmitir pero, para quienes tenemos otra noción, es una prosa que no
contiene ese otro tipo de vibración, esa otra arquitectura interna que
transmite este otro tipo de valores musicales. Eso no quiere decir que el estilo
de Vargas Llosa sea inferior al estilo de un autor que es sensible a la música,
son simplemente manifestaciones diferentes de la literatura.
En mi caso soy una víctima de mi vocación porque en realidad yo nací para
ser músico pero me pasó una cosa cruel: se ve que de esas hadas que echan
bendiciones y maldiciones en la cuna del niño que nace, hubo una que decidió
que yo podía ser músico pero hubo otra que decidió que jamás sería capaz de
manejar un instrumento musical con alguna eficacia y además carecería de la
capacidad que tiene el músico para pensar melodías y crear armonías. Soy
alguien que ama la música como oyente, soy un gran melómano y desde niño
he escuchado muchísima música sin poder ser un músico. Una vez un
periodista me preguntó el famoso juego de «si tuvieras que estar solo en una
isla desierta qué llevarías». Le dije: «Para tu sorpresa no llevaría libros, llevaría
discos porque si voy a estar solo en una isla desierta prefiero tener música que
literatura». Esto parece un poco escandaloso dicho por un escritor y sin
embargo es profundamente cierto. Me siento un músico frustrado. Si algo me
hubiera gustado es poder ser si no un creador de música, por lo menos un
gran intérprete; grande en el sentido de ser feliz, no por los públicos ni nada
de eso sino realmente dominar un instrumento y gozar como puede gozar un
pianista o un clarinetista ejecutando su instrumento. No me fue dado porque
había el hada esa que me fastidió, pero en cambio hubo una vocación total
hacia la música de los demás que venía hacia mí.
Cuando empecé a escribir los primeros balbuceos a los diez, once años, era un
momento en que ya escuchaba música continuamente y el sentido del ritmo y
de la melodía, todo lo que la música abría en mí desde el comienzo, se
manifestó en lo que escribía porque incluso de manera muy ingenua, como un
niño, buscaba formas musicales también ingenuas en lo que escribía. Yo
mismo me delataba porque trataba de imitar melodías por escrito; con
hermosas palabras, con acentos que subían y bajaban, andaba buscando
ritmos sacados directamente de la música. Cambié, por supuesto, y entré en
otra manera de sentir lo musical pero eso no se perdió, se mantuvo siempre.
Pasé por todas las etapas de alguien que ama intensamente la música: las
etapas iniciales en mi tiempo eran la ópera sobre todo —se escuchaba mucho
más que ahora—, luego la gran música sinfónica y luego la música de cámara.
Después empecé a descubrir las músicas populares, folclóricas: el tango que
en mi generación de la Argentina no era muy bien visto porque se lo
consideraba vulgar. Descubrí el tango y me apasioné. (Además, por cierto, esto
es un poco al margen, las palabras de los tangos me enseñaron mucho del
habla del pueblo, de la manera como el pueblo expresa su propia poesía. A
veces un tango de Carlos Gardel me enseñó más que un artículo de Azorín en
el plano de aprendizaje de técnicas de idioma.) Y un buen día descubrí el jazz
y eso no es una novedad para ustedes porque saben bien que el jazz aparece
como tema en muchas cosas que he escrito, desde «El perseguidor» hasta
largos capítulos de Rayuela y otros textos donde está en el centro de la cosa.
El jazz tuvo una gran influencia en mí porque sentí que contenía un elemento
que no contiene la música que se toca a partir de una partitura, la música
escrita: esa increíble libertad de la improvisación permanente. El músico de
jazz toca creando él mismo a partir de una melodía dada o de una serie de
acordes y, si es un gran músico, nunca va a repetir una improvisación,
siempre buscará nuevos caminos porque eso es lo que lo divierte. El elemento
de creación permanente en el jazz, ese fluir de la invención interminable tan
hermoso, me pareció una especie de lección y de ejemplo para la escritura: dar
también a la escritura esa libertad, esa invención de no quedarse en lo
estereotipado ni repetir partituras en forma de influencias o de ejemplos sino
simplemente ir buscando nuevas cosas a riesgo de equivocarse. También un
músico de jazz tiene malos momentos y pasajes que son muy pesados, pero de
golpe puede saltar nuevamente porque está trabajando en un clima de total y
absoluta libertad.
Para terminar con este tema de la música, les voy a leer un texto muy pequeño
que es una especie de comentario a lo que acabamos de decir y que refleja un
poco mi amor personal como escritor por la música y todo lo que ha
significado para mí. Se habla exclusivamente de pianistas; la mayoría de esos
nombres serán desconocidos para ustedes por razones de edad y de
generación. Son pianistas de mi juventud pero hacia el final se menciona a
uno que vive todavía y es uno de los más grandes pianistas del jazz, Earl
Hines. Sé que no es todo lo conocido que debiera ser en la generación joven
actual pero para hombres de mi edad Earl Hines ha llenado exactamente
cincuenta años de jazz de la más alta calidad. Ese pequeño texto, que es una
manera de cerrar el tema, se llama…, se llama, si lo encuentro…, es de un
libro que se llama Un tal Lucas y del que hablaremos un poco después. El
personaje, que se llama Lucas, va hablando de diversos temas y este pequeño
texto se llama «Lucas, sus pianistas» y dice:
Larga es la lista como largo el teclado, blancas y negras, marfil y caoba; vida
de tonos y semitonos, de pedales fuertes y sordinas. Como el gato sobre el
teclado, cursi delicia de los años treinta, el recuerdo apoya un poco al azar y la
música salta de aquí y de allá, ayeres remotos y hoyes de esta mañana (tan
cierto, porque Lucas escribe mientras un pianista toca para él desde un disco
que rechina y burbujea como si le costara vencer cuarenta años, saltar al aire
aún no nacido el día en que alguien grabó Blues in Thirds).
Larga es la lista, Jelly Roll Morton y Wilhelm Backhaus, Monique Haas y
Arthur Rubinstein, Bud Powell y Dinu Lipatti. Las desmesuradas manos de
Alexander Brailowsky, las pequeñitas de Clara Haskil, esa manera de
escucharse a sí misma de Margarita Fernández, la espléndida irrupción de
Friedrich Gulda en los hábitos porteños del cuarenta, Walter Gieseking,
Georges Arvanitas, el ignorado pianista de un bar de Kampala, don Sebastián
Piaña y sus milongas, Maurizio Pollini y Marian McPartland, entre olvidos no
perdonables y razones para cerrar una nomenclatura que acabaría en
cansancio, Schnabel, Ingrid Haebler, las noches de Solomon, el bar de Ronnie
Scott, en Londres, donde alguien que volvía al piano estuvo a punto de volcar
un vaso de cerveza en el pelo de la mujer de Lucas, y ese alguien era
Thelonious, Thelonious Sphere, Thelonious Sphere Monk.
A la hora de su muerte, si hay tiempo y lucidez, Lucas pedirá escuchar dos
cosas, el último quinteto de Mozart y un cierto solo de piano sobre el tema de I
ain’t got nobody. Si siente que el tiempo no alcanza, pedirá solamente el disco
de piano. Larga es la lista, pero él ya ha elegido. Desde el fondo del tiempo,
Earl Hines lo acompañará.

También podría gustarte